art russe
Zinaïda Evguenievna Sérébriakova (en russe: Зинаи́да Евге́ньевна Серебряко́ва), née en 1884 près de Kharkiv, était une artiste peintre russe de renom, célèbre pour ses portraits, ses scènes de la vie quotidienne et ses paysages. Issue d'une famille d'artistes, elle a étudié auprès d'Ilya Répine et a été influencée par son grand-père, Alexandre Benois, membre fondateur du Mir Iskousstva (Le monde de l'art). Après une période de formation en Italie et à Paris, Sérébriakova a connu la notoriété dès 1909 avec son "Autoportrait à la toilette", qui a surpris par sa modernité.
La Révolution d'Octobre a bouleversé sa vie, la laissant veuve avec quatre enfants et sans ressources. Elle a alors privilégié le fusain et le crayon, produisant des œuvres empreintes de mélancolie comme "La Maison de cartes", qui illustre la vulnérabilité de ses enfants après la mort de leur père. En 1924, elle s'installe définitivement à Paris, où elle développe un nouveau cycle de travaux influencés par ses voyages, notamment au Maroc, capturant la lumière et la vie locales dans ses œuvres.
Malgré son émigration, Sérébriakova n'a jamais pu retourner en URSS avant 1966, lorsque ses œuvres y ont été enfin exposées, recevant un accueil triomphal. Ses tableaux sont majoritairement conservés en France, bien que son talent soit reconnu internationalement. Sérébriakova est décédée à Paris en 1967 et repose au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Zinaïda Evguenievna Sérébriakova, inscrivez-vous à notre newsletter. Restez informés des dernières découvertes et acquisitions dans le monde de l'art et des antiquités.
David Davidovich Burliuk (russe : Давид Давидович Бурлюк), né le 21 juillet 1882 et décédé le 15 janvier 1967, était un artiste, poète et critique ukrainien, considéré comme le père du futurisme russe. Actif au début du XXe siècle, il a joué un rôle clé dans l'émergence du futurisme en Russie, mouvement influencé par les idées de Filippo Tomasso Marinetti. Burliuk a fondé avec ses frères le groupe littéraire Hylaea, qui a marqué le début du futurisme russe avec la publication du manifeste "Un coup de poing sur le goût du public" en 1912. En plus de son travail littéraire, il a contribué à diverses expositions d'art avant-gardiste et a été associé à des mouvements tels que le cubo-futurisme.
Après avoir vécu dans l'Empire russe, il a émigré aux États-Unis en 1922, traversant la Sibérie, le Japon et le Canada. Aux États-Unis, Burliuk a continué à produire des œuvres influencées par le cubo-futurisme, tout en s'engageant dans des activités pro-soviétiques et en tentant de revisiter son pays natal. Malgré ses demandes répétées, il n'a été autorisé à retourner en Union soviétique qu'en 1956 et 1965. Ses œuvres sont reconnues pour leur innovation et leur capacité à capturer la beauté émergente de la parole auto-créatrice.
Les contributions de Burliuk à la culture et à l'art sont conservées dans divers musées et collections à travers le monde, témoignant de son rôle dans l'avant-garde artistique et littéraire. Pour ceux qui sont passionnés par l'art et les antiques, rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à David Davidovich Burliuk est essentiel. Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour et ne manquez aucune occasion de découvrir plus sur ce pionnier du futurisme russe.
Pavel Petrovitch Sokolov-Skalia (en russe : Павел Петрович Соколов-Скаля) était un artiste soviétique et graphiste, né en 1899 à Strelna, dans l'Empire russe, et décédé en 1961 à Moscou, en URSS. Il est célèbre pour ses contributions significatives à l'art soviétique, notamment dans la création de posters durant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir travaillé comme apprenti dans l'atelier d'Il’ia Mashkov, Sokolov-Skalia a poursuivi ses études à VKhUTEMAS, avant de devenir membre fondateur du collectif d'avant-garde Being. Suite à la dissolution de ce groupe, il a rejoint l'Association des Artistes de la Révolution (AKhRR) et a enseigné dans divers instituts d'art à Moscou. Sokolov-Skalia a également occupé le poste de directeur artistique du studio TASS, où il a conçu environ 200 affiches entre 1941 et 1946, ce qui lui a valu deux fois le prix Staline.
Son œuvre couvre un large éventail de sujets, allant des thèmes nationalistes à des posters de propagande durant la guerre. Certaines de ses œuvres les plus notables comprennent des affiches telles que "Long live May 1" (1928), "Wait. Last warning" (1929), et "The Train goes from station Socialism to station Communism" (1939). Il a également créé des œuvres majeures comme "The Capture of the Winter Palace" (1939) et "The Liberation of Kaluga" (1947). Sokolov-Skalia a été récompensé par de nombreux prix tout au long de sa carrière, y compris le titre d'Artiste du Peuple de la RSFSR en 1956 et a été élu membre à part entière de l'Académie des arts de l'URSS en 1949.
Ses travaux ont été exposés et sont conservés dans des institutions prestigieuses, dont l'Art Institute of Chicago, où ses affiches TASS ont été présentées lors de l'exposition "Windows on the War: Soviet TASS Posters at Home and Abroad, 1941–1945".
Pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Pavel Petrovitch Sokolov-Skalia, inscrivez-vous dès maintenant. Cette souscription vous garantit des alertes uniquement pour les nouvelles ventes de produits et les événements d'enchères concernant cet artiste remarquable.
Nikolaï Ivanovitch Andronov (еn russe: Николай Иванович Андронов) était un artiste soviétique de la seconde moitié du XXe siècle. Il est connu comme peintre, muraliste et enseignant, considéré comme l'un des fondateurs du "style sévère" dans l'art de l'URSS.
Nikolaï Andronov a activement œuvré à la libéralisation de la scène artistique soviétique. Au début de sa carrière, il réalise des peintures thématiques, puis se concentre sur les paysages. L'artiste a également participé à la décoration de bâtiments, notamment le pavillon de l'ambassade soviétique aux États-Unis, la gare de Paveletsky et des stations de métro à Moscou. Depuis 1992, il enseigne à l'Institut d'art Surikov de Moscou et dirige le département de composition.
Pavel Vitalievich Pepperstein (nom de naissance Pivovarov) est un écrivain, artiste et théoricien de l'art contemporain russe et l'un des fondateurs du groupe artistique Inspection Medical Hermeneutics.
Roman Petrovich Tirtoff, pseudonyme Erté, est un artiste, graphiste, illustrateur, scénographe, couturier et sculpteur d'origine russe de l'époque Art déco qui a travaillé à Paris et à Hollywood. Son pseudonyme, qu'il a pris "pour ne pas déshonorer sa famille", est composé des premières lettres de son nom et de son prénom.
Erté est surtout connu pour ses élégantes illustrations de mode, ses dessins de costumes et ses décors de théâtre.
L'œuvre d'Erte ne se limite pas à la mode et au théâtre. Il a créé des bijoux, des flacons de parfum, des meubles et des objets d'intérieur, en leur insufflant son sens unique du style et de l'élégance. Son travail utilisait souvent des éléments de l'art égyptien, byzantin et oriental, combinant les traditions historiques avec l'esthétique contemporaine.
Roman Petrovich Tirtoff, pseudonyme Erté, est un artiste, graphiste, illustrateur, scénographe, couturier et sculpteur d'origine russe de l'époque Art déco qui a travaillé à Paris et à Hollywood. Son pseudonyme, qu'il a pris "pour ne pas déshonorer sa famille", est composé des premières lettres de son nom et de son prénom.
Erté est surtout connu pour ses élégantes illustrations de mode, ses dessins de costumes et ses décors de théâtre.
L'œuvre d'Erte ne se limite pas à la mode et au théâtre. Il a créé des bijoux, des flacons de parfum, des meubles et des objets d'intérieur, en leur insufflant son sens unique du style et de l'élégance. Son travail utilisait souvent des éléments de l'art égyptien, byzantin et oriental, combinant les traditions historiques avec l'esthétique contemporaine.
Roman Petrovich Tirtoff, pseudonyme Erté, est un artiste, graphiste, illustrateur, scénographe, couturier et sculpteur d'origine russe de l'époque Art déco qui a travaillé à Paris et à Hollywood. Son pseudonyme, qu'il a pris "pour ne pas déshonorer sa famille", est composé des premières lettres de son nom et de son prénom.
Erté est surtout connu pour ses élégantes illustrations de mode, ses dessins de costumes et ses décors de théâtre.
L'œuvre d'Erte ne se limite pas à la mode et au théâtre. Il a créé des bijoux, des flacons de parfum, des meubles et des objets d'intérieur, en leur insufflant son sens unique du style et de l'élégance. Son travail utilisait souvent des éléments de l'art égyptien, byzantin et oriental, combinant les traditions historiques avec l'esthétique contemporaine.
Roman Petrovich Tirtoff, pseudonyme Erté, est un artiste, graphiste, illustrateur, scénographe, couturier et sculpteur d'origine russe de l'époque Art déco qui a travaillé à Paris et à Hollywood. Son pseudonyme, qu'il a pris "pour ne pas déshonorer sa famille", est composé des premières lettres de son nom et de son prénom.
Erté est surtout connu pour ses élégantes illustrations de mode, ses dessins de costumes et ses décors de théâtre.
L'œuvre d'Erte ne se limite pas à la mode et au théâtre. Il a créé des bijoux, des flacons de parfum, des meubles et des objets d'intérieur, en leur insufflant son sens unique du style et de l'élégance. Son travail utilisait souvent des éléments de l'art égyptien, byzantin et oriental, combinant les traditions historiques avec l'esthétique contemporaine.
Roman Petrovich Tirtoff, pseudonyme Erté, est un artiste, graphiste, illustrateur, scénographe, couturier et sculpteur d'origine russe de l'époque Art déco qui a travaillé à Paris et à Hollywood. Son pseudonyme, qu'il a pris "pour ne pas déshonorer sa famille", est composé des premières lettres de son nom et de son prénom.
Erté est surtout connu pour ses élégantes illustrations de mode, ses dessins de costumes et ses décors de théâtre.
L'œuvre d'Erte ne se limite pas à la mode et au théâtre. Il a créé des bijoux, des flacons de parfum, des meubles et des objets d'intérieur, en leur insufflant son sens unique du style et de l'élégance. Son travail utilisait souvent des éléments de l'art égyptien, byzantin et oriental, combinant les traditions historiques avec l'esthétique contemporaine.
Russell Maltz est un sculpteur conceptuel, un artiste et un photographe qui vit et travaille à New York, aux États-Unis.
Maltz crée des œuvres à partir d'un large éventail de matériaux, allant des parpaings de béton, du verre et des pinces à linge aux panneaux de bois trouvés, aux tuyaux en PVC, au papier et à la piscine. Il collabore avec des entreprises de construction et aime photographier des déchets industriels qui s'apparentent à de l'art.
L'artiste peint les panneaux de contreplaqué en partie monochrome, puis les assemble pour en faire des objets sculpturaux, dont certaines parties sont visibles et d'autres cachées. Maltz trouve également des matériaux de construction abandonnés et invisibles, qu'il transforme en œuvres d'art avec de la peinture et une intervention minimale.
Bartolomé Esteban Murillo, peintre baroque espagnol né à Séville, s'est imposé comme une figure centrale de l'art de son temps, notamment grâce à ses représentations emblématiques de la Vierge Marie, notamment la Conception Immaculée, et de scènes de genre du quotidien. Formé dans le naturalisme, il a évolué vers un style baroque riche en émotion, marquant une transition vers le rococo dans certaines de ses œuvres les plus célèbres. Murillo est particulièrement reconnu pour avoir apporté une touche d'humanité et de divine simplicité à ses sujets religieux, les rendant accessibles et émouvants pour le grand public.
Né dans une famille nombreuse, Murillo a perdu ses parents jeune et a été élevé par sa sœur aînée. Il a débuté son apprentissage artistique à Séville, probablement sous la tutelle de Juan del Castillo, et a été influencé par des artistes tels que Zurbarán et Velázquez. Ses voyages à Madrid lui ont permis de découvrir les œuvres de maîtres européens comme Rubens et Van Dyck, enrichissant son palette stylistique. Murillo a brillé dans l'art religieux mais s'est également distingué dans la peinture de genre, capturant avec tendresse et réalisme des scènes de la vie quotidienne andalouse.
Parmi ses œuvres les plus célèbres, on compte des séries de toiles pour les couvents et les églises, comme celles réalisées pour le couvent de Saint François le Grand à Séville, où il combine ténébrisme et luminosité douce, révélant les éléments caractéristiques de son style mature. Les tableaux de Murillo sont dispersés dans de prestigieux musées mondiaux, notamment le Musée du Prado à Madrid, qui abrite plusieurs de ses chefs-d'œuvre.
Son héritage ne se limite pas à ses contributions artistiques; il a également marqué de son empreinte la communauté artistique de Séville, formant et influençant de nombreux élèves et suivants. Murillo est non seulement célébré pour la qualité esthétique de ses œuvres mais aussi pour la profondeur émotionnelle et spirituelle qu'elles communiquent, faisant de lui une figure emblématique de la peinture baroque espagnole.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre de Murillo offre un témoignage précieux de l'âge d'or espagnol, alliant maîtrise technique, sensibilité artistique et expressivité émotionnelle. Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Bartolomé Esteban Murillo, nous vous invitons à vous inscrire à nos mises à jour. Cette souscription vous permettra d'accéder aux dernières informations sur les opportunités d'acquérir des œuvres de cet artiste exceptionnel.
Martial Raysse est un peintre, sculpteur et réalisateur français.