Expressionnisme
Wäinö Waldemar Aaltonen était un sculpteur et peintre finlandais, réputé pour ses œuvres monumentalistes qui incarnent l'esprit national finlandais. Né à Karinainen, Finlande, en 1894, Aaltonen a commencé sa carrière artistique en tant qu'expressionniste avant de s'orienter vers des styles modernistes, notamment le cubisme et le classicisme idéalisé après un voyage formateur en Italie en 1923.
Il est surtout célèbre pour ses sculptures publiques, qui incluent des bustes de figures finlandaises notables telles que le coureur Paavo Nurmi et le compositeur Jean Sibelius, ainsi que pour ses contributions aux bâtiments nationaux comme le Parlement finlandais. Ses œuvres sont marquées par une combinaison de naturalisme avec des influences cubistes, exprimant souvent une robustesse et une héroïcité classique.
Le Musée d'Art Wäinö Aaltonen à Turku abrite une large collection de ses travaux, offrant un aperçu complet de sa carrière et de son évolution artistique. Ce musée expose non seulement ses sculptures, mais également ses peintures, esquisses et une vaste collection de livres accumulée au cours de sa vie.
Pour les passionnés de l'art de Wäinö Aaltonen et les collectionneurs intéressés par les événements de vente et les enchères concernant ses œuvres, il est recommandé de s'inscrire aux mises à jour. Cela permet de rester informé des dernières actualités et des opportunités d'acquisition liées à cet artiste emblématique. Pour s'inscrire, veuillez visiter le site web et rejoindre la communauté d'experts et d'admirateurs de l'art finlandais.
Vilmos Aba-Novák était un peintre et artiste graphique hongrois, célèbre pour ses peintures monumentales modernes. Né à Budapest, il a étudié à l'École des Beaux-Arts de Budapest et a passé du temps dans des colonies d'artistes à Szolnok et à Baia Mare, en Roumanie. Aba-Novák est particulièrement reconnu pour ses fresques dans des églises et autres bâtiments publics, telles que celles de l'église de Jászszentandrás et le Heroes' Gate à Szeged. Ses œuvres reflètent une combinaison dynamique de l'expressionnisme avec un intérêt marqué pour la Renaissance italienne, utilisant des couleurs vives et une composition classique pour explorer des thèmes sociaux courants et des scènes de la vie quotidienne.
Aba-Novák a également enseigné à l'École des Beaux-Arts de Budapest jusqu'à sa mort en 1941. Ses peintures, souvent peuplées de personnages de la vie quotidienne, montrent un mélange unique d'humour et de critique sociale, avec des portraits expressifs et des paysages vivants. Il a reçu plusieurs prix prestigieux, dont le Grand Prix au Salon des Artistes Français en 1937 et à la Biennale de Venise en 1940.
Pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles œuvres et les événements d'enchères liés à Vilmos Aba-Novák, inscrivez-vous dès maintenant. Ce service vous alerte uniquement pour les nouvelles ventes de produits et événements d'enchères concernant cet artiste remarquable. Ne manquez pas cette occasion de rester informé sur l'un des maîtres de la peinture moderne hongroise.
Margitta Abels est une artiste allemande connue pour ses peintures abstraites et ses œuvres mixtes.
Margitta Abels a reçu de nombreux prix et distinctions pour son travail.
L'œuvre de Margitta Abels se caractérise par l'utilisation de la couleur et de la texture pour créer des compositions complexes et stratifiées. Elle travaille souvent avec une variété de matériaux, dont la peinture acrylique, le fusain et des éléments de collage, et ses œuvres intègrent souvent des éléments texturaux tels que le sable et le tissu.
Alfred Aberdam était un artiste peintre polonais, reconnu pour son rôle significatif au sein de l'École de Paris. Né à Lviv, alors capitale de la Galicie dans l'Empire austro-hongrois, Aberdam a vécu des moments historiques qui ont marqué sa vie et son œuvre, notamment sa captivité en Sibérie durant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, il a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Kraków, avant de s'installer à Paris où sa carrière d'artiste a véritablement pris son envol.
Son œuvre est caractérisée par une peinture vibrant d'émotions, reflétant les expériences de sa vie tumultueuse. Aberdam a exposé dans des galeries parisiennes tout au long des années 1930 et 1940, et ses travaux ont été salués par la critique. Il a notamment participé à l'exposition de la Galerie des Beaux-Arts en 1949 et à des expositions personnelles à Paris à partir de 1952. L'appréciation de son travail a traversé les frontières, avec des expositions à Londres et Tel-Aviv.
Après sa mort, son talent a été célébré par une exposition rétrospective au Petit Palais de Genève en 1970, témoignant de la reconnaissance durable de son héritage artistique. Aujourd'hui, ses œuvres sont recherchées par les collectionneurs et experts en art, souvent mises en vente lors d'enchères prestigieuses.
Pour les passionnés d'art et les connaisseurs, rester informés sur Alfred Aberdam et ses œuvres est essentiel. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et événements d'enchères liés à cet artiste exceptionnel.
Abdoulaye Diarrassouba, plus connu sous le nom d'Aboudia, est un artiste contemporain américano-ivoirien.
Aboudia a commencé sa carrière artistique très tôt et a attiré l'attention pour son style expressif et émotionnel. Son travail reflète les réalités complexes de la ville et les expériences des résidents locaux pendant les crises politiques et sociales. Le peintre utilise souvent des couleurs vives, des traits grossiers et des formes abstraites pour exprimer la violence, le chaos et l'espoir présents dans la vie de ses sujets.
Le style artistique d'Aboudia mélange des éléments de graffiti, d'art de la rue, de peinture folklorique africaine et d'art contemporain.
Heinrich Emil Adametz était un peintre expressionniste allemand.
Adametz a étudié à Hambourg et à l'Académie des beaux-arts de Stuttgart. Influencé par l'expressionnisme, il peint des portraits, des paysages marins avec des bateaux et des natures mortes. Plus tard, les événements de la Seconde Guerre mondiale ont tellement affecté la famille de l'artiste qu'il n'a pu s'en remettre jusqu'à la fin de sa vie.
Friedrich Ahlers-Hestermann est un peintre et écrivain d'art allemand. Il était membre du Hamburgischer Künstlerclub de 1897 ainsi que du Hamburger Künstlerverein de 1832 et élève de l'Académie Matisse à Paris. Après la Première Guerre mondiale, il fut l'un des fondateurs de la Sécession hambourgeoise. Pendant la période du national-socialisme, il se retira dans l'émigration intérieure. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été nommé directeur fondateur de l'école d'art de Hambourg.
Vladimir Ivanovitch Akoulov (en russe: Владимир Иванович Акулов) est un artiste biélorusse soviétique et contemporain. Il est connu comme peintre, graphiste et enseignant, représentant de la deuxième vague de l'avant-garde biélorusse.
Dans son œuvre, Vladimir Akoulov a développé un style unique influencé par l'expressionnisme, le cubisme, le primitivisme et le fauvisme. Il est passé maître dans l'art du portrait, du paysage, de la nature morte, des compositions aux sujets symboliques et allégoriques, des illustrations d'œuvres littéraires. Tout au long de sa carrière, l'artiste a créé plusieurs cycles de portraits, y compris de personnes célèbres.
Josef Albers est un peintre et enseignant de l'art.
Josef Albers enseigna au Bauhaus d'octobre 1923 à avril 1933. Il est considéré comme un des initiateurs de l'art optique, ou «op art», et son Interaction des couleurs, comme un classique de l'enseignement des arts visuels.
Ivan Albright, peintre américain, s'est distingué par son approche unique dans l'art du réalisme magique. Connu pour ses autoportraits, ses études de caractère et ses natures mortes, Albright a captivé par sa capacité à dépeindre la condition humaine avec une précision et une intensité remarquables. Son style mature, qualifié de "baroque", a émergé entre 1925 et 1926, souvent suscitant la controverse pour son exposition sans compromis de la réalité humaine.
Ivan Albright est célèbre pour des œuvres comme « Into the World There Came a Soul Called Ida » (1929-1930) et sa contribution marquante à l'adaptation cinématographique du « Portrait de Dorian Gray » par Metro-Goldwyn-Mayer en 1945. Ses peintures, souvent des années en réalisation, reflètent un souci du détail presque obsessionnel, où même les rideaux de dentelle ou le bois éclaté étaient recréés avec des pinceaux d'un seul poil.
L'influence du réalisme magique sur l'œuvre d'Ivan Albright, style attribué au critique d'art Franz Roh, se manifeste par une représentation exagérée et anormale du quotidien, dépeignant le banal sous un jour étrange et inquiétant. Sa carrière a été marquée par des périodes de controverses, comme avec son tableau « The Lineman », qui a déclenché un débat parmi le lectorat du magazine Electric Light and Power pour sa représentation sombre et fatiguée d'un linéiste, loin des images positives attendues par le public de l'époque.
Ivan Albright a également vécu une vie personnelle riche, se mariant en 1946 avec Josephine Medill Patterson Reeve, héritière de la famille fondatrice du Chicago Tribune. Le couple a voyagé à travers le monde, bien qu'Albright ait affirmé que le voyage n'influençait pas significativement son art, croyant que c'était le sens apporté à la peinture qui comptait le plus.
Vers la fin de sa vie, Ivan Albright s'est concentré sur des portraits et autoportraits à plus petite échelle. Malgré le changement des goûts artistiques vers l'abstraction et le minimalisme, il a continué à travailler avec acharnement, même après que sa vue ait été gravement détériorée, jusqu'à ce qu'une greffe de cornée en 1967 lui permette de reprendre la peinture. Ivan Albright laisse derrière lui un héritage profond, ayant influencé le réalisme magique américain et marqué l'art du XXe siècle par son style unique et sa dévotion à son art.
Pour ceux qui s'intéressent à découvrir davantage sur Ivan Albright et envisagent d'acquérir des œuvres liées à cet artiste exceptionnel, nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères. Cette souscription vous garantira de ne pas manquer les opportunités uniques liées à Ivan Albright.
Wobbe Alkema est un artiste, graphiste, architecte, designer et sculpteur néerlandais. Il est connu pour ses œuvres abstraites et géométriques, qui combinent souvent des éléments du constructivisme et de De Stijl.
Alkema a suivi une formation d'architecte et s'est ensuite tourné vers l'art, étudiant à l'Académie des beaux-arts de Groningue. Dans les années 1920, il a participé au collectif d'artistes De Ploeg, qui était actif dans le nord des Pays-Bas et promouvait l'art et la culture modernistes.
Tout au long de sa carrière, Alkema a continué à explorer les principes de l'abstraction et de la géométrie dans son travail. Ses peintures présentent souvent des formes géométriques simples, telles que des carrés, des cercles et des triangles, disposées dans des compositions complexes qui suggèrent le mouvement et la profondeur. Il s'intéresse également à l'interaction des couleurs, utilisant des teintes vives et audacieuses pour créer des contrastes dynamiques et de l'harmonie.
Outre la peinture, Alkema a créé un certain nombre d'œuvres sculpturales, notamment des reliefs abstraits et des sculptures autoportantes. Il a également conçu des meubles et d'autres objets fonctionnels, appliquant ses principes d'abstraction et de forme géométrique à des objets de la vie quotidienne.
Les œuvres d'Alkema font partie des collections de plusieurs musées aux Pays-Bas, dont le Groninger Museum et le Stedelijk Museum d'Amsterdam. Il est considéré comme une figure importante dans le développement de l'art abstrait aux Pays-Bas, et son œuvre continue d'être admirée pour son utilisation innovante de la forme et de la couleur.
Charles Henry Alston était un artiste américain du milieu du XXe siècle. Il est connu comme peintre graphique et muraliste, mais aussi comme sculpteur, illustrateur et éducateur, qui a vécu et travaillé dans le quartier de Harlem à New York.
Charles Alston était un activiste de la "Renaissance de Harlem". Il est devenu le premier directeur afro-américain du US Federal Art Project. L'artiste a réalisé des peintures murales pour l'hôpital de Harlem ainsi que pour un certain nombre de bâtiments culturels et administratifs de la ville de New York. Alston est l'auteur d'un buste de Martin Luther King, Jr. qui a été la première représentation d'un Afro-Américain à être exposée à la Maison Blanche à Washington, DC.
Carl Altena était un peintre allemand. Carl Altena a fréquenté l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf à partir de 1912 et a suivi les cours du professeur Willy Spatz (1861-1931). En 1914, il a été appelé sous les drapeaux et a été fait prisonnier par les Anglais en 1917. Après sa libération, il s'installe à Mülheim an der Ruhr en 1919. En 1925, il se met à son compte et travaille dès lors comme artiste indépendant.
Cuno Amiet est un peintre suisse.
En plus des œuvres de chevalet, Amiet a aussi exécuté des peintures murales et des gravures. Par sa maîtrise de la couleur, il a imprimé, après Ferdinand Hodler, une nouvelle impulsion à la peinture suisse.
Constantin Andreou (grec : Κωνσταντίνος Ανδρέου ; portugais : Constantine Andreou) est un artiste et sculpteur grec d'origine brésilienne qui a connu une carrière très fructueuse pendant six décennies. Andreou a été salué par beaucoup comme une figure éminente de l'art international du XXe siècle.
Constantin Andreou a combattu dans l'armée grecque pendant la Seconde Guerre mondiale et a rejoint la résistance armée après l'occupation de la Grèce. À la fin de la guerre, Andreou a reçu une bourse du gouvernement français en 1945 et s'est installé à Paris. C'est là, en 1947, qu'il a développé une technique artistique innovante en soudant pour la première fois des plaques de laiton. Cette technique lui permet de trouver de nouvelles formes d'expression dans la sculpture et fait de lui un innovateur de son temps.
Pendant son séjour à Paris, l'artiste travaille un temps avec Le Corbusier. Les œuvres d'Andreou ont été exposées aux côtés de celles d'artistes célèbres tels que Pablo Picasso, Henri Matisse et Max Ernst, ce qui témoigne de ses remarquables réalisations artistiques.
Boris Izraïlevitch Anisfeld (еn russe: Борис Израилевич Анисфельд), né en 1878 en Bessarabie et mort en 1973 aux États-Unis, était un artiste symboliste et scénographe de renom. D'origine russe, il a vécu une grande partie de sa vie en Amérique. Issu d'une famille juive aisée, Anisfeld a montré un intérêt précoce pour l'art plutôt que pour la musique, contrairement aux souhaits familiaux. Formé à l'école des Beaux-Arts d'Odessa puis à l'académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, il a étudié sous la tutelle de maîtres tels que Répine, mais son travail a été fortement influencé par le symbolisme, se distinguant dans des expositions dès le début du XXe siècle.
Anisfeld a été reconnu pour son travail de scénographe, notamment pour les ballets russes, où ses conceptions ont contribué à révolutionner la scénographie théâtrale de l'époque. Il a travaillé avec des figures emblématiques telles que Diaghilev et a exposé ses œuvres dans des lieux prestigieux, de Paris à New York. Sa première exposition personnelle aux États-Unis a eu lieu juste avant la Révolution d'Octobre, marquant le début de sa carrière définitive en Amérique, où il a continué à influencer le monde de l'opéra et de la peinture.
Au-delà de ses contributions à la scénographie, Anisfeld était un peintre talentueux dont les œuvres ont été exposées et collectionnées à l'international. Ses tableaux, imprégnés de symbolisme, montrent une préférence pour les compositions fantastiques et colorées, souvent inspirées de la mythologie, de la nature et de la culture slave.
Pour ceux passionnés par l'art et la scénographie, l'œuvre de Boris Izraïlevitch Anisfeld offre une source d'inspiration intarissable. Ses contributions au monde de l'art sont conservées dans des collections publiques et privées à travers le monde. Pour en savoir plus sur cet artiste exceptionnel, visitez des sites comme Wikipedia ou le catalogue raisonné d'Anisfeld.
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Boris Izraïlevitch Anisfeld. Cette souscription vous permettra de rester informé des dernières nouveautés concernant son œuvre et son héritage artistique.
Avigdor Arikha est un peintre et graveur figuratif franco-israélien.
Dans les années 1950, il pratique une peinture abstraite, qu'il abandonnera après une dizaine d'années au profit du dessin, de la gravure et de l'illustration figuratives. Peintre de portraits, il est aussi polémiste, dirigeant ses traits verbaux contre l'éclairage des tableaux dans les expositions et musées, contre la tyrannie des modes et des courants artistiques, et exposant, plus positivement, sa conception de l'œuvre d'art dans des articles réunis dans un livre en 1991.
Lidia Ivanovna Arionescu-Baillayre (en russe: Лидия Ивановна Арионеско-Балльер) était une artiste russe d'origine moldave du début du XXe siècle. Elle est connue comme peintre, représentante du post-impressionnisme et du néo-impressionnisme.
Lidia Arionescu-Baillayre a réalisé des natures mortes et des portraits. Elle était membre de la première société d'artistes expérimentaux et novateurs de Saint-Pétersbourg, l'"Union de la jeunesse".
Christian Arnold était un peintre et un artiste graphique allemand. Il est surtout connu pour ses peintures de paysages qui représentent souvent les régions rurales et côtières du nord de l'Allemagne.
Arnold a étudié à l'Académie des beaux-arts de Munich et a ensuite enseigné à l'École des arts et métiers de Brême. Son œuvre est fortement influencée par le mouvement expressionniste allemand et il utilise souvent des couleurs vives et des coups de pinceau épais pour créer un sentiment d'intensité émotionnelle dans ses peintures.
Outre ses paysages, Arnold a également réalisé de nombreux portraits, natures mortes et œuvres religieuses. Il a travaillé sur différents supports, notamment la peinture à l'huile, l'aquarelle et la gravure.
Les œuvres d'Arnold ont été largement exposées au cours de sa vie et il a reçu de nombreux prix et distinctions pour sa contribution à l'art. Aujourd'hui, ses peintures sont conservées dans des collections du monde entier, notamment à la National Gallery de Berlin et à la Kunsthalle de Brême.
Valentin Assenov est un peintre bulgare qui vit et travaille dans la ville pittoresque de Pleven.
Il a étudié la peinture à l'université Cyril et Methodi de Veliko Tarnovo. Les peintures d'Assenov sont des exemples habiles de la combinaison d'une palette de couleurs vives et d'une composition abstraite inspirée du paysage bulgare traditionnel. Sa manière expressive de peindre témoigne d'une grande audace dans l'utilisation des couleurs, ainsi que d'un style et d'un savoir-faire distinctifs, et les natures mortes sont littéralement débordantes de couleurs et de bonne humeur. Les peintures d'Assenov font partie de la collection du ministère bulgare de la culture et sont également largement représentées dans des collections privées en Bulgarie, en Allemagne et en Turquie.
Ugo Attardi est un peintre, graveur, sculpteur et écrivain italien. En 1941, il s’inscrit à la faculté d’architecture. En 1945, il délaisse l’Académie des beaux-arts, où il s’était inscrit l’année précédente, pour s’établir à Rome où il commence à peindre. En 1948, il crée le mouvement marxiste d’art abstrait Forma Uno. Cette expérience ne dure pas longtemps — il s’agit plutôt d’une période de recherche nécessaire — mais sa nature le pousse vers d’autres réalités et d’autres visions. En 1952 et en 1954, Ugo Attardi participe à la Biennale de Venise. Durant ces mêmes années, Attardi commence son travail de gravure et produit un œuvre complexe, remarqué pour sa maîtrise du dessin et la force des contenus. En 1958, il collabore avec le magazine de politique et de culture Città Aperta, et à partir des premières années 1960, il participe à de nombreuses expositions en Italie et à l’étranger. En 1961, Attardi crée le mouvement Il Pro ed il Contro avec d’autres artistes et critiques d’art. Il participe à toutes les expositions jusqu’en 1965, année où le groupe se sépare. En 1968, Attardi crée ses premières sculptures en bois. À partir des premières années 1970, on trouve de nombreuses œuvres coulées en bronze.
Frank Auerbach est un peintre anglais. Son travail est constitué essentiellement de portraits de femmes, de groupes et de paysages urbains autour de son atelier londonien situé à Camden Town. Il appartient au groupe de peintres dit de «l'École de Londres», avec Francis Bacon, Lucian Freud, Leon Kossoff et Michael Andrews.
Gerhard Ausborn était un peintre allemand. Il a étudié la peinture à la Hochschule für bildende Künste de Hambourg.
Les paysages, les sites antiques et les villes modernes constituent le sujet des tableaux de Gerhard Ausborn. Parallèlement, il crée des compositions abstraites sans objet.
Les tableaux sont inspirés par les impressions que l'artiste a recueillies lors de ses nombreux voyages dans de nombreux pays du monde. Les tableaux n'ont pas été réalisés sur place, mais toujours dans la foulée, dans son atelier de Hambourg. Elles ne sont pas censées être le reflet exact de la réalité, mais le souvenir de ce que l'on voit est réduit à l'essentiel et associé à ses propres idées, sensations et expériences.
Sally Michel Avery est une artiste américaine connue pour ses peintures expressionnistes abstraites. Ses peintures sont souvent associées au rythme et à la mélodie de la musique. Au début de sa carrière, elle s'est concentrée sur la peinture de paysages, mais dans les années 1940, elle s'est tournée vers des formes et des couleurs plus abstraites.
Avery a été l'une des rares femmes à être reconnue comme influente dans la peinture abstraite américaine au milieu du 20e siècle. Ses œuvres sont exposées dans des musées et des collections privées du monde entier.
Milton Clark Avery était un artiste américain qui, avec sa femme, l'artiste Sally Michelle Avery, a créé son propre "style Avery". Avery a été l'un des artistes abstraits les plus influents des États-Unis au milieu du XXe siècle.
Son œuvre se caractérise par des couleurs vives et des formes géométriques reconnaissables. Il a souvent utilisé ces éléments pour créer des compositions abstraites dans lesquelles il mettait l'accent sur l'harmonie des couleurs et des lignes. Outre ses œuvres abstraites, Avery a également réalisé des peintures figuratives, représentant souvent des paysages et des portraits. Il a utilisé des couleurs vives et des contrastes forts pour créer une profondeur émotionnelle dans ses œuvres.
Les œuvres d'Avery sont conservées dans de nombreux musées, dont le Museum of Modern Art de New York, le Guggenheim Museum et la National Gallery of Art de Washington.
Michael Ayrton, né Michael A. Gould, était un peintre, graphiste, sculpteur et auteur britannique. Sur le plan artistique, il se rattache à un surréalisme influencé par l'expressionnisme; il a parfois été qualifié de représentant du néo-romantisme.
Hans Matthäus Bachmayer était un peintre et sculpteur expressionniste allemand.
Bachmayer a créé des peintures expressives de grand format. Ses sculptures sont constituées de pièces de bois individuelles collées ensemble pour former des structures aux formes étranges. La coloration expressive des matériaux bruts a créé une tension intéressante entre la couleur et la forme.
Francis Bacon est un peintre britannique réputé pour ses triptyques dont l'un est le plus cher du monde, Trois études de Lucian Freud.
Peintre de la violence, de la cruauté et de la tragédie, son esprit est hanté, selon ses dires, par le vers d'Eschyle « l'odeur du sang humain ne me quitte pas des yeux ». L'œuvre de Bacon se déploie en grands triptyques mettant en scène sa vie, ses amis, son admiration pour Diego Vélasquez, Vincent van Gogh ou Pablo Picasso, ou en portraits torturés, comme pliés dans la texture de la toile, de ses amis Michel Leiris, Mick Jagger, etc.
Rudi Baerwind est un peintre allemand. Profondément influencé par l'expressionnisme allemand, son travail évolue après une phase surréaliste vers l'informel, puis se rapproche du style international qui l'apparente de fait à Georg Baselitz ou Markus Lüpertz.
Balthus, de son vrai nom Balthasar Klossowski, était un peintre français d'origine prussienne et polonaise, reconnu pour son approche unique de la peinture figurative. Balthus a cultivé une aura de mystère autour de sa personne et de son œuvre, refusant souvent de divulguer des détails biographiques. Sa peinture se distingue par une exploration approfondie des catégories traditionnelles de la peinture européenne, telles que le paysage, la nature morte, la peinture de sujet et le portrait, tout en se démarquant par des représentations controversées de jeunes filles adolescentes.
Son éducation artistique a commencé tôt, influencée par une famille engagée dans les arts, y compris ses parents et oncles artistes. Dès son adolescence, Balthus a publié son premier livre de dessins et a étudié la sculpture et la gravure. Sa réputation s'est solidifiée au fil des décennies, avec des œuvres qui interrogent le spectateur par leur étrangeté et leur intensité dramatique, évoquant des rêveries et des pulsions secrètes.
Les collectionneurs et experts en art apprécient son œuvre pour sa capacité à fusionner tradition et innovation, offrant une fenêtre sur l'âme humaine à travers des scènes à la fois quotidiennes et mystérieuses. Ses travaux sont exposés dans des musées et galeries du monde entier, témoignant de son impact durable sur le monde de l'art.
Si vous êtes passionné par l'art et souhaitez rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Balthus, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour spécifiques à cet artiste emblématique.
Hans Baluschek, de son nom complet Alphons Anton Alexander Hans Ernst Karl Maria Baluschek, était un peintre, graphiste et écrivain allemand, représentant du style de la nouvelle matérialité.
Baluschek a étudié à l'Académie royale des arts et, en 1900, est devenu membre de la Sécession berlinoise, un groupe d'artistes qui comprenait également Ernst Barlach, Max Beckmann et Wassily Kandinsky. Baluschek a toujours été socialement critique, ce qui se reflète dans les sujets de ses peintures. Nombre de ses tableaux sont consacrés à la classe ouvrière berlinoise. Il s'intéresse à la grisaille de la vie quotidienne berlinoise : air gris, murs gris, personnes grises.
Baluschek est souvent classé parmi les expressionnistes allemands en raison de son style émotionnel, mais son style a quelque chose de la Nouvelle Objectivité, de l'impressionnisme et de la peinture naïve. Il a également dessiné des illustrations pour le livre populaire pour enfants Little Peter's Journey to the Moon, et a collaboré avec des périodiques en tant qu'illustrateur.
La Première Guerre mondiale a suscité chez Baluschek des sentiments patriotiques et il a peint un certain nombre de sujets sur ce thème. Après la guerre, il adhère au parti social-démocrate et s'engage dans les mouvements ouvriers. En 1926, il participe à la création d'un fonds d'aide aux artistes et devient ensuite directeur de l'exposition annuelle de Berlin. Lorsque les nazis allemands arrivent au pouvoir en 1933, ils déclarent Baluschek marxiste et "artiste dégénéré", le suspendent de toutes ses fonctions et lui interdisent d'exposer.
Vladimir Davidovitch Baranov-Rossine (en russe: Владимир Давидович Баранов-Россине) était un artiste ukrainien, russe et français d'origine juive, connu pour son rôle important dans le mouvement avant-gardiste du Cubo-Futurisme et en tant qu'inventeur. Né à Kherson dans l'Empire russe (aujourd'hui en Ukraine), il a étudié à l'École de la Société pour l'encouragement des arts à Saint-Pétersbourg et à l'Académie impériale des beaux-arts de la même ville. Dès 1908, il exposait avec le groupe Zveno (Le Lien) à Kiev, et en 1910, il s'installa à Paris, devenant résident de la colonie d'artistes La Ruche, aux côtés de figures comme Alexander Archipenko et Sonia Delaunay-Terk.
Baranov-Rossine est reconnu pour son exploration des liens entre l'art et la technologie, notamment à travers l'invention du piano optophonique, un instrument capable de produire des sons et des lumières colorées simultanément. Cette invention illustre son intérêt pour la synthèse des arts et son engagement dans l'avant-garde artistique. En plus de son travail dans le domaine de l'art, Baranov-Rossine a également appliqué ses compétences à des innovations pratiques, telles que la caméléon, une technique de camouflage militaire, et le "photochromomètre", un appareil permettant de déterminer les qualités des pierres précieuses. Il a même perfectionné une machine à préparer, stériliser et distribuer des boissons gazeuses, le "Multiperco", qui a reçu plusieurs prix techniques.
L'art de Baranov-Rossine est représenté dans des collections et des expositions à travers le monde, témoignant de son importance dans l'histoire de l'art moderne. Malheureusement, sa vie a pris fin tragiquement lorsqu'il a été déporté et assassiné à Auschwitz en 1944 par les nazis.
Pour ceux qui sont fascinés par la contribution de Baranov-Rossine à l'art moderne et son exploration pionnière de l'intersection entre l'art et la technologie, l'inscription aux mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à son œuvre peut offrir des occasions uniques d'appréciation et de collection.
Ernst Barlach est un sculpteur expressionniste allemand. Il a également travaillé comme concepteur et auteur. Il était belliciste avant la Première Guerre mondiale, mais sa participation à la guerre a changé sa point de vue et il est connu pour ses sculptures contre la guerre.
Gianfranco Baruchello est un artiste, poète et réalisateur italien. Il a été le partenaire de Marcel Duchamp, qui l'a initié à la scène artistique new-yorkaise, au Pop Art et à l'expressionnisme abstrait américain.
Hernan Bas est un artiste américain.
De sa peinture, se dégage une atmosphère poétique où le surnaturel se conjugue avec une peinture réaliste dans une composition équilibrée. Les figures s’estompent dans une lumière et une obscurité alternante qui transforment la narration en une allégorie mystérieuse.
Ses peintures représentent essentiellement des images de jeunes hommes dont la dialectique du désir et de la sexualité détermine, selon lui, l’identité d’un jeune homme. Il cherche à dépeindre l’émotion, la grâce et la fantaisie. Pour ce faire, il s’inspire de la mythologie, de la mode et de la culture pop. En utilisant la peinture à l'eau et à l’huile sur du papier de vélin, il parvient à créer une impression floue alternée d’épaisse couche de peinture et de toile vierge. Hernan Bas fait partie des jeunes artistes très prometteurs de la scène artistique de Miami.
Curt Beckmann est un peintre et sculpteur allemand.
Il a étudié à l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf, a été membre de la Sécession rhénane, de Das Junge Rheinland, de l'Association des artistes de Malkasten, de l'Association des artistes ouest-allemands et de l'Association des artistes allemands.
L'œuvre de Beckmann se distingue par la qualité contemplative des corps féminins nus. De figures naturalistes, il est progressivement passé à une représentation expressionniste presque abstraite.
Max Beckmann était un peintre, dessinateur, graveur, sculpteur et écrivain allemand. Reconnu pour son approche unique de l'expressionnisme, bien qu'il ait lui-même rejeté cette étiquette et le mouvement associé, Beckmann était un artiste profondément influencé par les tumultes de l'Europe du XXe siècle, notamment les horreurs de la Première Guerre mondiale et la montée du nazisme.
Sa vie artistique fut marquée par une profonde transformation suite à la prise de pouvoir d'Adolf Hitler. Ses œuvres furent qualifiées de « Art dégénéré » par le gouvernement nazi, qui le renvoya de son poste d'enseignant à l'École d'art de Francfort et confisqua plus de 500 de ses travaux des musées allemands pour les exposer dans l'infâme exposition d'art dégénéré à Munich. Beckmann quitta l'Allemagne pour les Pays-Bas le lendemain d'un discours radiophonique d'Hitler en 1937, où il vécut en exil pendant dix ans avant de déménager aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale.
Son œuvre, riche et diversifiée, embrasse des genres variés comme le portrait, le paysage, la nature morte et la peinture d'histoire. Il est surtout célèbre pour ses triptyques qui, s'inspirant de la tradition médiévale, explorent les thèmes contemporains de l'humanité avec une touche très personnelle de modernisme. Beckmann était fasciné par la complexité de l'expérience humaine, exprimée à travers des symboles chargés de signification dans ses peintures, qui reflètent souvent les agonies et les tumultes de son époque.
Parmi ses œuvres les plus connues, citons « L'Enfer des oiseaux » (1937-1938) et « Le Départ » (1932-1935), des triptyques qui se dressent comme le sommet de son art, résumant ses années de maîtrise à Francfort et ses réflexions profondes sur la mortalité et la condition humaine. Plusieurs de ses œuvres tardives sont exposées dans des musées américains, où il a exercé une influence notable sur des peintres tels que Philip Guston et Nathan Oliveira, marquant le mouvement de l'Expressionnisme Figuratif Américain.
Pour ceux qui sont passionnés par l'art, la culture et l'histoire, et qui souhaitent explorer davantage l'univers de Max Beckmann, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et les événements d'enchères liés à cet artiste incontournable. Cette inscription vous offrira l'opportunité unique de découvrir et d'acquérir des œuvres de ce maître de la peinture moderne.
René Beeh est un peintre, graphiste et dessinateur allemand né en Alsace.
René Beeh étudie à l'École des beaux-arts de Strasbourg, puis à l'Académie des beaux-arts de Munich. En 1910, il effectue un voyage en Algérie qui donne lieu à la publication d'un recueil de lettres avec de nombreux dessins intitulé M'Barca. Il a également illustré plusieurs livres et périodiques.
Beeh était membre de la Nouvelle Sécession munichoise. Cet artiste talentueux jouissait d'une grande estime auprès de ses contemporains et était promis à un bel avenir, mais sa mort prématurée a malheureusement interrompu ses projets.
Marcus Behmer, de son nom complet Marcus Michael Douglas Behmer, connu sous les pseudonymes de Marcotino et Maurice Besnaux, est un artiste, graphiste et illustrateur allemand.
Fils du peintre Hermann Behmer, Marcus a participé à la Première Guerre mondiale et a peint des portraits miniatures de ses compagnons d'armes. À partir de 1900, il commence à collaborer avec des périodiques et des éditeurs de livres de Munich. Bemer a réalisé des centaines de dessins et d'illustrations et a publié une série de gravures qui ont été reconnues et ont eu du succès. Il conçoit également des caractères typographiques.
En 1936, Behmer est condamné pour homosexualité et passe un an et demi en prison, où l'artiste trouve également la force de dessiner. Pendant la Seconde Guerre mondiale, presque toutes les créations de Bemer ont été perdues ou détruites.
Veniamine Pavlovitch Belkin (en russe: Вениамин Павлович Белкин) était un artiste et peintre russe, né le 26 janvier 1884 à Verkhoturye, dans le gouvernorat de Perm, et décédé le 8 novembre 1951 à Léningrad (actuellement Saint-Pétersbourg). Sa carrière a été marquée par une contribution significative à l'art du livre, avec des œuvres présentées dans diverses expositions dès 1906, tant en Union Soviétique (à Moscou et à Léningrad) qu'à l'étranger (à Paris, New York et Boston). Parmi ses œuvres notables, on compte des illustrations pour "Le Décaméron", "Les Trois Mousquetaires", "Un héros de notre temps" et "Le Chevalier à la peau de panthère". Belkin a également travaillé pour la célèbre maison d'édition "Academia" et était proche d'Alexeï Tolstoï et d'Anna Akhmatova.
Il a étudié à Moscou dans les ateliers de M. I. Shesterkin et A. P. Bolshakov (1904-1905), puis à Paris dans le studio "La Palette" sous la direction de S. Guerin, parmi d'autres, et a utilisé les conseils de E. S. Kruglikova (1907 - 1909). Il a participé à des expositions du "Union de la jeunesse" (1911), "Monde de l'art" (1912-1916, 1924), et des peintures d'artistes pétersbourgeois de toutes directions (1923). Belkin a également enseigné à l'Académie des beaux-arts de Petrograd, à l'Institut des arts graphiques, et, dans ses dernières années, à l'école d'art industriel (6. Stieglitz).
Ses styles artistiques incluent l'expressionnisme et l'Art Nouveau, utilisant principalement la technique de l'huile. Ses œuvres ont été appréciées et collectionnées, témoignant de son impact durable dans le monde de l'art.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités intéressés par Veniamine Pavlovitch Belkin, il est possible de suivre les ventes aux enchères et les événements liés à ses œuvres via des services d'alertes aux enchères, assurant une connexion directe avec son héritage artistique.
Inscrivez-vous pour des mises à jour liées à Veniamine Pavlovitch Belkin afin de ne manquer aucune nouvelle vente de produit ou événement d'enchères associé à cet artiste remarquable.
Leland Bell, peintre américain né le 17 septembre 1922 et décédé le 18 septembre 1991, fut une figure marquante de l'art du XXe siècle. Autodidacte, sa passion pour la peinture et son engagement envers les artistes qu'il admirait, tels que Karl Knaths, Jean Arp, et Piet Mondrian, ont fortement influencé le milieu artistique. Son travail initial comme gardien au Museum of Non-Objective Art (devenu plus tard le Guggenheim) lui permit de côtoyer de près les œuvres qui allaient orienter sa carrière. Au fil des années, il développa une amitié avec Jean Hélion, qui l'amena à privilégier un style plus figuratif, marquant ainsi une transition dans son œuvre vers un art représentatif enrichi par l'abstraction.
Les autoportraits de Bell, réputés pour leur intensité et leur profondeur psychologique, témoignent de sa maîtrise technique et de son habileté à capturer l'essence de son sujet. L'un de ses autoportraits les plus connus, "Standing self-portrait" (1979), illustre non seulement sa capacité à se représenter avec une grande puissance émotionnelle mais incorpore également des éléments personnels, tels que ses passions pour la peinture et le jazz, illustrant ainsi la complexité de son identité artistique et personnelle.
Bell était également reconnu pour son enseignement et ses conférences, partageant sa vision artistique avec les générations futures. Il a enseigné dans de prestigieuses institutions telles que la Parsons School of Design et l'Université de Yale, affirmant son rôle de mentor influent dans le domaine de l'art visuel. Ses œuvres, caractérisées par des lignes de contour noires, des plans de couleur audacieux, et une composition dynamique, reflètent une quête constante de poésie visuelle, au-delà des tendances de la nouveauté.
Bell a bénéficié de plusieurs résidences d'artistes à MacDowell, affirmant son engagement envers la communauté artistique et son développement personnel. Ces séjours ont non seulement permis à Bell de se consacrer pleinement à sa pratique mais aussi de s'entourer d'une communauté d'artistes partageant les mêmes idées, enrichissant ainsi sa démarche créative.
Pour les collectionneurs et experts en art et antiquités, l'œuvre de Leland Bell reste un témoignage puissant de la capacité de l'art à transcender les frontières stylistiques, en offrant une vision unique qui mélange habilement abstraction et figuration. Son legs continue d'inspirer et d'influencer le monde de l'art contemporain.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Leland Bell, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour. Cette souscription vous garantira l'accès aux informations les plus récentes concernant les œuvres de cet artiste exceptionnel.
Christian Jacques Bérard, couramment surnommé «Bébé», est un peintre, illustrateur, scénographe, décorateur et créateur de costumes français.
Dès le début de sa carrière, il est attiré par le théâtre dont il deviendra l'un des principaux créateurs de décors et de costumes au cours des années 1930 et 1940.
Il formait avec l'écrivain Boris Kochno, rencontré aux Ballets russes de Monte-Carlo, un couple très en vue dans le monde théâtral et les milieux mondains. Tous deux, ils assurent la direction artistique du Théâtre de la Mode en 1945.
Igor Borisovitch Berezovski était un artiste, graphiste et designer soviétique et russe.
Igor Berezovski s'intéressait à la texture des images télévisées ; il reproduisait des photographies de magazines et les amenait au bord de l'extinction à l'aide d'impressions sur grand écran ; il introduisait des textures inattendues dans les images en utilisant toutes sortes de "déchets" ; il paraphrasait Folon et Dibbets, Warhol et Dürer.
Alban Berg, de son nom complet Alban Maria Johannes Berg, était un compositeur autrichien, représentant de l'expressionnisme en musique, professeur et critique musical.
Une rencontre avec le compositeur Arnold Schoenberg (1874-1951) en septembre 1904 a joué un rôle décisif dans la vie de Berg. Ce dernier décèle le talent du jeune homme et lui donne des cours gratuits pendant six ans. En 1907, Berg interprète pour la première fois sa "Sonate pour piano".
Alban Berg était très critique envers lui-même et travaillait sur des pièces pendant longtemps. Il a composé de la musique orchestrale (dont Five Orchestral Songs, 1912), de la musique de chambre, des chansons et deux opéras révolutionnaires, "Wozzeck" (1925) et "Lulu" (1937). "Wozzeck", l'œuvre théâtrale la plus jouée dans l'idiome atonal, est la première tentative de Berg d'aborder des questions sociales dans le cadre de l'opéra. Cependant, sa création a tourné au scandale, les critiques qualifiant même le compositeur d'imposteur musical.
Quelques années seulement après sa mort, Alban Berg a été largement reconnu comme un compositeur d'expression. Il a rompu avec la tradition et maîtrisé une technique radicale, tout en combinant l'ancien et le nouveau et en créant, avec Schoenberg et Webern, la nouvelle école viennoise du XXe siècle. Alban Berg était également un excellent professeur de composition.
Ellen Berkenblit est une peintre américaine. Elle est née à Paterson, dans le New Jersey, et a été diplômée de la Cooper Union en 1980. Elle a reçu une bourse Arts and Letters de l'American Academy of Arts and Letters en 2013, et une bourse Guggenheim l'année suivante. Elle a exposé à la Anton Kern Gallery. Le Brooklyn Museum possède des exemples de son travail.
Travaillant souvent à grande échelle et à la peinture à l'huile, un motif récurrent dans l'œuvre de Berkenblit est un protagoniste féminin magique, souvent représenté sous la forme d'une femme de profil caricaturale, avec de longs cils, des joues roses et des cheveux sauvages.
Siegfried Berndt, né en 1880 et décédé en 1946, était un peintre et graveur allemand talentueux, mais dont les détails de la vie et de l'œuvre restent souvent méconnus, en partie en raison des turbulences historiques de l'époque où il a vécu. Après avoir étudié à l'Académie des Arts de Dresde, Berndt a bénéficié d'une bourse de voyage étendue qui l'a emmené à Paris, Bruxelles, Anvers, Londres et en Écosse. Ces voyages ont eu une influence durable sur son travail, lui permettant d'explorer divers mouvements artistiques comme l'Impressionnisme, l'Expressionnisme et la Nouvelle Objectivité.
Berndt était particulièrement compétent dans la technique japonaise de gravure sur bois, qu'il a fusionnée avec ces styles européens, créant ainsi des œuvres aux caractéristiques uniques. Ses gravures sur bois colorées sont appréciées pour leur personnalité distincte et attirent une grande diversité de collectionneurs.
Les collectionneurs, commissaires-priseurs et experts en art et antiquités trouveront dans les œuvres de Siegfried Berndt un mélange fascinant de techniques traditionnelles et de styles artistiques modernes, reflétant l'ambiance et les tendances de son époque. Pour ceux qui s'intéressent à Siegfried Berndt et souhaitent en apprendre davantage sur ses œuvres et leur disponibilité sur le marché, s'inscrire pour recevoir des mises à jour pourrait être un excellent moyen de rester informé sur les nouvelles ventes et les événements d'enchères liés à cet artiste.
Katherine Bernhardt est une artiste américaine contemporaine basée à St. Louis, dans le Missouri.
Bernhardt est connu pour peindre des symboles de consommation, des animaux tropicaux et des objets du quotidien sur des aplats de couleurs vives, dans un style expressionniste et presque abstrait.
Bernhardt a également participé à de nombreuses collaborations dans le domaine de l'art et de la mode. Elle a également collaboré avec le magazine Flaunt, EDUN et Miss Sixty.
Virginia Berresford est une artiste et graveur américaine.
Virginia Berresford a étudié à l'Art Students' League avec George Bridgman et à Paris avec Amédée Ozenfant de 1925 à 1930. Berresford était connue pour ses peintures de paysages à la composition forte, à l'utilisation de la couleur et à l'attention portée aux détails.
Dans les années 1950, elle a ouvert une galerie d'art à Edgartown, Martha's Vineyard. Ses œuvres font partie des collections permanentes du Whitney Museum of American Art, du Detroit Art Institute et du Dallas Museum of Art.
Max Bill était un artiste suisse polyvalent, connu pour ses contributions significatives dans des domaines aussi divers que l'architecture, la peinture, le design de typographies, le design industriel et graphique. Sa formation à la célèbre école du Bauhaus entre 1927 et 1929 a posé les bases de son approche artistique, qui privilégie l'utilisation des mathématiques et de la géométrie pour créer des œuvres d'art concret. Son œuvre est caractérisée par une abstraction basée sur des systèmes de grille et des problèmes géométriques, comme la bande de Möbius, illustrant son adhésion aux théories de l'art concret.
Bill a exercé une influence majeure sur le design graphique suisse dès les années 1950, grâce à ses écrits théoriques et son travail progressiste. Il est crédité d'avoir apporté une influence décisive sur la scène artistique brésilienne, notamment en favorisant le mouvement vers l'art concret lors de sa rétrospective au Musée d'Art Moderne de São Paulo en 1951. En tant que designer industriel, ses créations sont marquées par une clarté de design et des proportions précises, par exemple, ses élégantes horloges et montres pour Junghans, ainsi que le célèbre "Ulmer Hocker" de 1954, un tabouret multifonctionnel.
Bill a également laissé une empreinte durable en tant qu'éducateur, notamment en co-fondant l'École de design d'Ulm en 1953, qui a intégré l'art et la science dans son approche pédagogique et a inclus la sémiotique comme champ d'étude. Ses réalisations ont été reconnues internationalement, lui valant des prix prestigieux, dont le Praemium Imperiale en 1993.
Pour en apprendre plus sur l'héritage durable de Max Bill et découvrir ses œuvres, les amateurs d'art et les collectionneurs peuvent visiter des expositions qui lui sont consacrées dans des musées du monde entier, ainsi que consulter les collections de la Fondation Max Bill Georges Vantongerloo basée dans sa maison et son studio à Zumikon.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Max Bill, inscrivez-vous à nos mises à jour. Cela vous permettra de découvrir les nouvelles acquisitions et les expositions mettant en vedette le travail de cet artiste emblématique.
Edmond Bille est un peintre et vitrailliste suisse.
Edmond Bille est à la fois peintre et verrier. Il utilise diverses techniques telles que la gouache, l'aquarelle et la gravure. Il pratique aussi le vitrail et la mosaïque.
Son œuvre de peintre est montrée dans les plus importantes expositions de son temps, aussi bien dans les grands rendez-vous internationaux que nationaux.
Boris Georgievitch Birger (еn russe: Борис Георгиевич Биргер) était un artiste soviétique d'origine juive de la seconde moitié du XXe siècle. Il est connu comme portraitiste, représentant de "l'art non officiel" et adepte du symbolisme.
Boris Birger a développé son propre style de portrait, reconnaissable à son colorisme. Il a souvent représenté des représentants de l'intelligentsia créative libérale et a été exclu à deux reprises de l'Union des artistes de l'URSS en raison de ses critiques à l'égard de la politique culturelle officielle.
Dans les années 1970, son travail a été reconnu à l'étranger, notamment en Allemagne, et il a vécu dans ce pays à partir de 1990.
Albert Birkle était un peintre, décorateur, muraliste et peintre sur verre allemand.
Le père d'Albert était l'artiste Karl Birkle, auprès duquel il reçut sa formation initiale de peintre décorateur, puis étudia à la Hochschule für die bildenden Künste (aujourd'hui Université des arts de Berlin). Birkle a développé un style unique basé sur l'expressionnisme et la Nouvelle Objectivité/Neue Sachlichkeit. Ses sujets sont des paysages solitaires et mystiques, des scènes berlinoises typiques des années 20 et 30, des portraits et des scènes religieuses.
En 1932, fuyant les nationaux-socialistes, Albert Birkle s'installe à Salzbourg, en Autriche, mais représente néanmoins l'Allemagne à la Biennale de Venise dès 1936. En 1937, son œuvre est déclarée "dégénérée" en Allemagne et retirée des collections de l'État. En 1946, Birkle obtient la nationalité autrichienne et commence à travailler sur des fresques religieuses et des fenêtres décoratives pour diverses églises, ainsi que sur des peintures à l'huile. Les années 1950 et 1960 sont marquées par une intense créativité dans le domaine de la peinture sur verre.
Elmer Nelson Bischoff est un peintre et un pionnier de l'École de San Francisco durant les années 1950. Bischoff, avec Richard Diebenkorn, George Ball et David Park, fait partie de ces jeunes de l'après guerre qui vont commencer comme artistes abstraits, puis fonder une nouvelle manière figurative de peindre.
Nell Blair Walden Blaine était une peintre paysagiste, expressionniste et aquarelliste américaine. Originaire de Richmond, en Virginie, elle a passé la majeure partie de sa carrière à New York et à Gloucester, dans le Massachusetts.
Amoako Boafo est un peintre ghanéen qui vit et travaille à Vienne (Autriche).
Il veut mettre les Noirs et leur dignité au premier plan de son art. S’emparant de la technique de grands maîtres occidentaux, comme la ligne sinueuse de l’Autrichien Egon Schiele, même si on le compare plus à Kees van Dongen, il veut «décoder les nuances de la couleur de la peau» dans ses portraits. Il peint les visages au doigt, dans des nuances de brun, ocre, bleu céruléen, vert mousse et jaune safran. afin «d’obtenir une intensité et une énergie que je n’aurais pas avec une brosse».
Ludwig Bock était un peintre et graphiste, dessinateur et illustrateur allemand.
Il a étudié la peinture à l'Académie de Munich et était membre de la Sécession munichoise. L'œuvre de Bock a été influencée par Matisse et Cézanne, ainsi que par les artistes du cercle Scholl. Ses aquarelles, peintes pour la plupart à Paris et inspirées par les impressionnistes qui y vivaient, représentent des paysages, des scènes folkloriques et de foire, ainsi que des scènes de nu.
Kurt Bohn est un peintre, sculpteur, designer et écrivain allemand de talent. Né dans une famille de créateurs, il apprend les bases de la peinture sous la direction de son père, Oskar Bohn. Sa persévérance et sa recherche de l'excellence artistique l'ont conduit à Berlin, où il est devenu l'élève de Fritz Klimsch entre 1931 et 1935. Sous sa direction, Kurt Bohn perfectionne ses compétences et élargit ses horizons artistiques.
En 1938, Kurt Bohn établit son propre studio à Berlin, signe de son indépendance croissante et du développement de sa vision artistique. La Seconde Guerre mondiale contraint Kurt Bohn à s'installer à Ulm en 1945, où il vivra jusqu'à sa mort.
L'œuvre de Kurt Bohn a laissé une marque indélébile sur le monde de l'art, démontrant sa polyvalence et son dévouement à l'art.
.