Décorateurs 20e siècle
Louise Abbéma était une artiste peintre française, sculpteure et designer de l'époque de la Belle Époque, née le 30 octobre 1853 à Étampes et décédée le 29 juillet 1927 à Paris. Elle s'est fait connaître grâce à ses portraits hauts en couleur de la société parisienne et des célébrités de son temps, y compris de la célèbre actrice Sarah Bernhardt. Abbéma a étudié l'art avec des maîtres renommés et a souvent peint des portraits et des scènes de genre influencés par l'impressionnisme.
Son talent lui a valu de nombreuses distinctions, dont la Palme Académique en 1887 et la Légion d'honneur en 1906, faisant d'elle une des premières femmes à recevoir cette honneur. Elle a également été nommée Peintre officielle de la Troisième République. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreux salons et elle a reçu une médaille de bronze lors de l'Exposition Universelle de 1900.
Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve "Le Matin d’avril, Place de la Concorde, Paris" (1894), "Portrait de Jeanne Samary" et divers portraits de Sarah Bernhardt. Ses peintures sont reconnues pour leur style vif et leur technique impressionniste, reflétant la vie sociale et culturelle de son époque.
Pour en savoir plus sur Louise Abbéma et découvrir ses œuvres, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour être informé des nouvelles ventes aux enchères et des événements liés à ses œuvres.
Gapar Aïtievitch Aïtiev (еn russe : Гапар Айтиевич Айтиев) était un peintre soviétique kirghize, né le 28 septembre 1912 dans le village de Tuleiken, près de la ville d'Osh. Il est reconnu comme l'un des premiers artistes professionnels kirghizes et a joué un rôle crucial dans le développement des beaux-arts nationaux. Aïtiev a suivi la tradition classique russe de la peinture de paysage tout en incorporant une perception esthétique profondément enracinée dans la culture spirituelle kirghize. Son œuvre reflète un amour profond pour sa patrie, remplissant ses paysages, qu'ils capturent des champs de ferme collective, des nuages dans le ciel, ou le lever du soleil, d'admiration et d'affection.
Le musée Gapar Aitiev Kyrgyz National Museum of Fine Arts, nommé en son honneur, et son studio-musée personnel à Bichkek, offrent un aperçu unique de son héritage. Le studio-musée, dirigé par son fils Satar Aitiev, conserve l'authenticité d'un espace de travail artistique, avec des œuvres datant des années 1940 à 1970, lorsque Aïtiev était le plus actif. Ce lieu offre une plongée dans la culture kirghize à travers les yeux d'Aïtiev, mettant en avant la tranquillité et la paix à travers ses représentations des paysages kirghizes.
Le musée national des beaux-arts porte son nom, enrichissant son exposition de près de 18 000 œuvres d'art, mettant l'accent sur les arts visuels et décoratifs kirghizes. Cela inclut une impressionnante collection d'art russe du XVIIIe au XXe siècle, mais surtout, il célèbre l'héritage et la riche tradition artistique du Kirghizistan, offrant une fenêtre sur la diversité et l'importance des arts et de l'artisanat kirghizes.
Gapar Aïtiev est aussi connu pour avoir été décoré en tant que Héros du Travail Socialiste, Artiste du Peuple de l'URSS, et a reçu plusieurs distinctions pour ses contributions à l'art et à la culture. Pour ses séries de peintures « La Terre des Kirghizes » réalisées dans les années 1960, il a été honoré par le Prix d'État de la RSS de Kirghizie. Son œuvre transcende les genres, bien qu'il soit principalement reconnu comme un paysagiste par vocation, illustrant non seulement la beauté naturelle mais aussi la vie quotidienne et la culture kirghizes avec une profonde humanité et une beauté éternelle.
Pour ceux passionnés par l'art et la culture kirghizes, ou simplement curieux d'explorer le riche héritage laissé par Gapar Aïtiev, une visite à ses musées à Bichkek offre une expérience culturelle inoubliable. Pour rester informé sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Gapar Aïtiev, nous vous invitons à vous inscrire à nos mises à jour.
Boris Izraïlevitch Anisfeld (еn russe: Борис Израилевич Анисфельд), né en 1878 en Bessarabie et mort en 1973 aux États-Unis, était un artiste symboliste et scénographe de renom. D'origine russe, il a vécu une grande partie de sa vie en Amérique. Issu d'une famille juive aisée, Anisfeld a montré un intérêt précoce pour l'art plutôt que pour la musique, contrairement aux souhaits familiaux. Formé à l'école des Beaux-Arts d'Odessa puis à l'académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, il a étudié sous la tutelle de maîtres tels que Répine, mais son travail a été fortement influencé par le symbolisme, se distinguant dans des expositions dès le début du XXe siècle.
Anisfeld a été reconnu pour son travail de scénographe, notamment pour les ballets russes, où ses conceptions ont contribué à révolutionner la scénographie théâtrale de l'époque. Il a travaillé avec des figures emblématiques telles que Diaghilev et a exposé ses œuvres dans des lieux prestigieux, de Paris à New York. Sa première exposition personnelle aux États-Unis a eu lieu juste avant la Révolution d'Octobre, marquant le début de sa carrière définitive en Amérique, où il a continué à influencer le monde de l'opéra et de la peinture.
Au-delà de ses contributions à la scénographie, Anisfeld était un peintre talentueux dont les œuvres ont été exposées et collectionnées à l'international. Ses tableaux, imprégnés de symbolisme, montrent une préférence pour les compositions fantastiques et colorées, souvent inspirées de la mythologie, de la nature et de la culture slave.
Pour ceux passionnés par l'art et la scénographie, l'œuvre de Boris Izraïlevitch Anisfeld offre une source d'inspiration intarissable. Ses contributions au monde de l'art sont conservées dans des collections publiques et privées à travers le monde. Pour en savoir plus sur cet artiste exceptionnel, visitez des sites comme Wikipedia ou le catalogue raisonné d'Anisfeld.
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Boris Izraïlevitch Anisfeld. Cette souscription vous permettra de rester informé des dernières nouveautés concernant son œuvre et son héritage artistique.
Anatoliï Afanassievitch Arapov (еn russe: Анатолий Афанасьевич Арапов) était un artiste russe et soviétique du début du XXe siècle, reconnu pour ses talents en peinture, arts graphiques, ainsi que pour son travail dans le théâtre et le cinéma. Né le 21 novembre 1876 à Saint-Pétersbourg, Empire russe, et décédé le 22 décembre 1949 à Moscou, URSS, Arapov a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'art russe grâce à sa participation à la création de films populaires des années 1920-1930 et ses mises en scène dans les principaux théâtres des grandes villes de l'Empire russe, puis de l'URSS.
Son œuvre picturale, évoluant du Symbolisme et du Constructivisme au Réalisme socialiste, couvre une variété de genres incluant le portrait, la nature morte, et le paysage, notamment des vues de parcs anciens et d'architecture russe antique. En tant qu'étudiant, il s'est initialement intéressé à l'art appliqué, au livre et au théâtre, participant à la conception de festivités féériques pour le théâtre national « buffoon ». Sa participation aux expositions "Rose bleue", "Couronne", "Toison d'or", et à l'exposition "Rose écarlate", où il était représenté par son œuvre "Le parc Lefortovo", souligne son implication active dans les cercles artistiques de son époque.
Arapov a également travaillé activement dans le domaine du théâtre dès 1905, concevant des productions dans des théâtres renommés à Moscou et Saint-Pétersbourg. Après 1917, il s'est engagé dans la conception de productions théâtrales dans toute la Russie.
Pour en savoir plus sur la vie et l'œuvre d'Anatoliï Afanassievitch Arapov et pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à cet artiste remarquable, nous vous invitons à vous inscrire aux mises à jour. Cette souscription vous permettra d'accéder à des informations exclusives sur les nouvelles ventes de produits et les événements d'enchères relatifs à Arapov.
Charles Garabed Atamian est un artiste français d'origine arménienne né en Turquie.
Il étudie un temps à l'Académie des beaux-arts de Venise, puis travaille comme chef décorateur dans une fabrique de porcelaine à Istanbul. En 1894, Atamian travaille avec une équipe d'artistes à la décoration du nouveau palais du sultan Abdul-Hamid Il à Yildiz, sur la rive européenne du Bosphore. Il dessine, entre autres, les motifs des carreaux de céramique des murs du palais.
En 1897, Atamian émigre en France et commence à illustrer des livres et des magazines, ainsi qu'à travailler sur les décors de plusieurs théâtres parisiens. À partir de 1903, Atamian participe à diverses expositions avec un succès indispensable. Il peint des paysages, des scènes de mer et de plage avec des enfants (dont quelque 200 tableaux à Saint-Gilles, en Vendée, où il réside chaque année pendant les mois d'été, de 1923 à 1939). Tout au long de sa carrière, il est un excellent portraitiste. Il est devenu membre de la Société nationale des artistes en 1927.
Bele Bachem (de son vrai nom Renate Gabriele Bachem) était une peintre, graphiste, illustratrice de livres, décoratrice d'intérieur et écrivaine allemande. En 1997, Bachem a reçu l'Ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne.
Bachem est considéré comme l'un des artistes allemands les plus importants d'après-guerre et l'un des rares surréalistes de l'illustration de la littérature allemande.
André Beaurepaire était un artiste et scénographe français.
Beaurepaire a étudié à l'École des beaux-arts de Tours, puis à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Il a travaillé comme peintre et graphiste, et a également conçu des décors et des costumes pour des productions théâtrales et cinématographiques.
Beaurepaire était particulièrement connu pour son travail de scénographe et a collaboré avec de nombreux grands metteurs en scène et chorégraphes français, dont Jean-Louis Barrault, Roger Planchon et Maurice Béjart. Il a conçu les décors de plusieurs classiques du théâtre, dont "Hamlet" et "Macbeth" de Shakespeare, "Le Misanthrope" de Molière et "Antigone" de Jean Anouilh.
Parallèlement à son travail de scénographe, Beaurepaire a continué à peindre tout au long de sa carrière, et ses œuvres ont été exposées dans des galeries et des musées en France et à l'étranger. Ses tableaux se caractérisent par des couleurs vives et des compositions dynamiques, souvent caractérisées par des formes abstraites ou géométriques.
Elena Mikhaïlovna Beboutova (еn russe: Елена Михайловна Бебутова) était une artiste russe et soviétique d'origine géorgienne et arménienne du milieu du XXe siècle. Elle est connue comme peintre, graphiste et scénographe.
Elena Béboutova est passée d'une fascination pour le cubisme et le futurisme dans ses premières œuvres à un style plus décoratif et réaliste. En 1917, elle a commencé à travailler à la décoration de spectacles dans divers théâtres de Russie et a organisé une exposition personnelle à Moscou en 1923. De retour en URSS après des voyages d'affaires à Berlin et à Paris, elle devient l'un des membres fondateurs de la société "Four Arts". Son travail au théâtre était étroitement lié aux activités de mise en scène de son frère Valery Bkebutova, leur dernière collaboration étant une production d'Hamlet au théâtre biélorusse de Vitebsk en 1946 et 1955.
Bebоutova est également connue comme modèle pour les portraits réalisés par son mari Pavel Kuznetsov.
Pavel Petrovitch Benkov (еn russe: Павел Петрович Беньков) était un artiste russe et soviétique de la première moitié du XXe siècle. Il est connu comme peintre, graphiste, décorateur de théâtre et enseignant.
Pavel Benkov a créé des portraits, des paysages, des paysages urbains et des peintures de genre. Dans ses années de maturité, son style peut être qualifié d'impressionniste, avec une attention particulière portée à la couleur et à la lumière. En 1929, il s'est installé en Asie centrale, où son style a pris des caractéristiques uniques, reflétant le paysage et la culture locale. Son œuvre a eu une influence significative sur les traditions picturales de l'Ouzbékistan et de l'Asie centrale.
Alexandre Nikolaïevitch Benois (en russe: Алекса́ндр Никола́евич Бенуа́) était un artiste russe polyvalent, reconnu comme peintre, écrivain, critique d'art, et historien. Né dans une famille profondément ancrée dans l'univers de l'art et de la culture, Benois s'est distingué par son approche unique de l'art, marquant significativement le monde artistique du début du XXe siècle.
Son œuvre se caractérise par une fascination pour le passé, notamment le XVIIIe siècle russe, qu'il a su revisiter avec une nostalgie teintée de modernité. Benois a également joué un rôle crucial dans le développement des Ballets Russes, apportant son expertise en tant que scénographe. Ses décors et costumes pour des ballets comme « Le Pavillon d'Armide » et « Pétrouchka » ont révolutionné la conception visuelle de la danse, fusionnant art et performance d'une manière inédite.
Les travaux de Benois ne se limitent pas à la scène; ses aquarelles et illustrations pour des livres témoignent de son talent exceptionnel et de sa capacité à capturer l'essence de la narration visuelle. Ses œuvres sont exposées dans de prestigieux musées et galeries à travers le monde, attestant de son impact durable sur l'art et la culture.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'héritage d'Alexandre Benois offre une fenêtre unique sur l'innovation et la richesse de l'art russe. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Alexandre Nikolaïevitch Benois, garantissant ainsi de ne jamais manquer une occasion d'apprécier ou d'acquérir une partie de cet héritage artistique remarquable.
Christian Jacques Bérard, couramment surnommé «Bébé», est un peintre, illustrateur, scénographe, décorateur et créateur de costumes français.
Dès le début de sa carrière, il est attiré par le théâtre dont il deviendra l'un des principaux créateurs de décors et de costumes au cours des années 1930 et 1940.
Il formait avec l'écrivain Boris Kochno, rencontré aux Ballets russes de Monte-Carlo, un couple très en vue dans le monde théâtral et les milieux mondains. Tous deux, ils assurent la direction artistique du Théâtre de la Mode en 1945.
Eugène Berman est un peintre et scénographe américain d'origine russe associé aux mouvements surréaliste et néo-romantique.
L'œuvre d'Eugène Berman représente souvent des paysages oniriques, des structures architecturales et des personnages énigmatiques. Berman était connu pour son attention méticuleuse aux détails, sa riche palette de couleurs et son sens de la théâtralité dans ses compositions.
Dans ses peintures, Berman a créé un monde à l'atmosphère poétique et mystérieuse, évoquant un sentiment de mélancolie et d'introspection. Ses sujets comprennent souvent des figures mythologiques ou allégoriques, des ruines et des décors de théâtre. Ses œuvres ont une qualité surréaliste, mêlant réalité et imagination.
Eugène Berman a également apporté une contribution importante à la conception de décors de théâtre, notamment en collaboration avec sa femme, Leonora Carrington, peintre surréaliste de renom. Leur vision artistique combinée a apporté des éléments surréalistes et fantastiques sur scène, améliorant ainsi l'expérience théâtrale globale.
Georgiï Nikolaevitch Bibikov (еn russe: Георгий Николаевич Бибиков) était un artiste russe et soviétique du milieu du XXe siècle. Il est connu comme peintre, graphiste, illustrateur, muraliste et artiste de théâtre de l'école de Leningrad, travaillant dans les genres du paysage, du portrait, de la nature morte et de la peinture thématique.
Georgiï Bibikov a commencé à participer à des expositions d'art en 1920. Parmi ses œuvres célèbres, citons "Chargeurs", "Les jeunes flottes rouges reçoivent des uniformes", "Salutations aux vainqueurs", "La vérité des tranchées" et d'autres encore. Ses œuvres sont conservées au Musée national russe, dans des musées et des collections privées en Russie, en Ukraine, en Allemagne et en France.
Ivan Yakovlevitch Bilibine (еn russe: Иван Яковлевич Билибин) était un artiste russe, illustre pour ses travaux d'illustration et de conception de décors de scène. Né en 1876, il s'est établi comme un membre éminent du mouvement "Mir iskusstva" et a contribué au Ballets Russes. Sa passion pour le folklore russe l'a amené à voyager dans des régions reculées de la Russie, inspirant ses illustrations emblématiques pour des contes de fées tels que "La Princesse Grenouille", "Vassilisa la Belle" et "Maria Morevna".
Après la Révolution d'Octobre, Bilibine quitta la Russie, vivant d'abord au Caire, puis à Paris, avant de retourner en URSS en 1936 où il poursuivit son œuvre artistique jusqu'à sa mort pendant le siège de Leningrad en 1942. Ses illustrations, caractérisées par des détails fins et des contours délicats, ont influencé de manière significative le monde de l'illustration et du design de scène, faisant de lui un pionnier dans la représentation du folklore et de l'histoire russes à travers l'art.
Bilibine a laissé un héritage durable dans l'art russe, avec des œuvres qui continuent d'être célébrées pour leur imagination captivante et leur riche symbolisme. Ses travaux sont préservés dans des collections à travers le monde, témoignant de son impact profond sur la culture et l'art russes.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Ivan Iakovlevitch Bilibine, inscrivez-vous à nos mises à jour. Cette inscription vous permettra de découvrir des œuvres uniques de cet artiste remarquable et de suivre les dernières actualités de son univers artistique.
Boris Bilinsky (еn russe: Борис Константинович Билински) était un artiste russo-français, né en 1900 et décédé en 1948, reconnu pour son travail innovant en tant que maître costumier, scénographe, et artiste d'affiches de cinéma. Sa capacité à intégrer le texte dans les images des affiches de cinéma modernes lui a valu d'être considéré comme un pionnier dans ce domaine. Entre 1920 et 1940, Bilinsky a créé environ cinquante affiches de films, notamment pour la version française de "Metropolis" de Fritz Lang, commandée par L'Alliance Cinématographique Européenne (ACE). Cette commission, culminant avec la création de quatre affiches impressionnantes pour "Metropolis", marque un point culminant de sa carrière.
Bilinsky a quitté la Russie en 1920 pour l'Allemagne puis s'est installé à Paris en 1923 où il a étudié la peinture avant de s'orienter vers le cinéma après avoir rencontré l'acteur Ivan Mosjoukine. En 1924, son travail sur les costumes pour "Le Lion des Mogols" l'a propulsé à la renommée, son affiche pour ce film remportant la médaille d'or à l'Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925 à Paris. Il fonde Alboris, sa propre société de publicité cinématographique, en 1928. Durant les années 1930, il se concentre davantage sur la conception de décors et de costumes pour l'opéra et le ballet russe, avant de déménager à Rome avec sa femme italienne au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, où il continue de travailler pour le cinéma italien jusqu'à sa mort prématurée à 47 ans.
Ses œuvres, dont les affiches pour des films français, allemands et russes, ainsi que ses designs pour le cinéma, le théâtre et le ballet, sont conservées dans des collections importantes comme celle de la Cinémathèque Française et la collection de la Houghton Library à Harvard. Ces collections mettent en lumière l'étendue et la diversité de son talent, allant des designs de costumes pour "Casanova" (1927), "Sheherazade" (1928), à des œuvres pour des productions cinématographiques et théâtrales européennes et américaines.
Pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Boris Bilinsky, inscrivez-vous dès maintenant. Cette inscription vous garantit d'être informé exclusivement des nouveautés en rapport avec l'œuvre de ce remarquable artiste.
Mikhaïl Pavlovitch Bobyshov (еn russe: Михаил Павлович Бобышов) était un artiste soviétique russe, né en 1885 et décédé en 1964, reconnu pour ses contributions remarquables en tant que peintre, décorateur de théâtre et artiste graphique. Distingué par le titre d'artiste du peuple de la RSFS de Russie en 1961, Bobyshov a suivi sa formation à l'école de dessin technique central de Stieglitz à Saint-Pétersbourg, sous la recommandation et avec le soutien de Repin. Son œuvre est marquée par une influence significative du groupe d'artistes "Monde de l'Art" après une saison théâtrale russe à Paris, avant de se tourner vers le constructivisme puis de revenir à un art plus réaliste sous la pression des autorités.
Son succès et sa reconnaissance extraordinaires sont venus avec la conception du ballet "Le Cavalier de Bronze" de R. Glière au Grand Théâtre de l'URSS en 1949, suivi par d'autres productions importantes. Outre ses réalisations dans les arts visuels, Bobyshov a également joué un rôle significatif en tant qu'éducateur, enseignant à l'Académie des Arts de Leningrad à partir de 1926 et devenant professeur en 1939, ainsi qu'au Moscow Art Institute entre 1943 et 1947.
Ses œuvres, qui se distinguent par une fine sensibilité au style de l'époque et une qualité graphique décorative, témoignent de sa maîtrise artistique à travers diverses expositions et productions. Pour ceux intéressés par la peinture, la culture, et l'histoire de l'art soviétique, l'héritage de Mikhaïl Pavlovitch Bobyshov demeure une source d'inspiration et d'étude.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Mikhaïl Pavlovitch Bobyshov, nous vous invitons à vous inscrire à nos mises à jour. Cela vous permettra de découvrir de nouvelles œuvres et de participer à la préservation de son héritage artistique.
Ksenia Leonidovna Bogouslavskaïa (en russe: Ксения Леонидовна Богуславская) était une artiste russe du XXe siècle qui a vécu et travaillé en Allemagne et en France pendant la majeure partie de sa carrière. Elle est connue comme peintre, graphiste, décoratrice de théâtre et poétesse.
Ksenia Bogouslavskaïa était une représentante de l'école d'avant-garde. Elle a créé des compositions cubo-futuristes semi-abstraites, notamment des paysages, des natures mortes, des scènes de genre et des images d'intérieurs. Dans le même style, l'artiste a également dessiné des esquisses pour des œuvres d'art appliqué. Elle a également illustré les couvertures de publications et travaillé comme scénographe.
Alekseï Nikolaevitch Borisov (еn russe: Алексей Николаевич Борисов) était un artiste russe et soviétique de la première moitié du XXe siècle. Il est connu comme peintre, graphiste, décorateur, scénographe et enseignant.
Alexeï Borisov a abordé une grande variété de sujets dans son œuvre, des paysages et des portraits aux travaux consacrés au mouvement partisan, à l'industrialisation et à la collectivisation en Sibérie, où l'artiste s'est installé. Selon les critiques, ses œuvres se distinguent par leur expressivité, leur respect, leur poésie et leur authenticité. Le maître a laissé un important héritage créatif, comprenant environ 700 œuvres de peinture, de graphisme et d'esquisses décoratives.
Michel Boyer est l'un des derniers grands architectes d'intérieur à être resté fidèle aux principes de la modernité.
Boyer a collaboré avec Dior, Lanvin, Balmain et a conçu des intérieurs pour des hôtels, des ambassades et de nombreux sièges sociaux. Parmi ses clients privés figurent Elie de Rothschild, Liliane Betancourt et Karim Aga Khan.
Georges Braque est un peintre français célèbre pour son rôle crucial dans le développement du cubisme aux côtés de Pablo Picasso. Ses œuvres sont connues pour leur construction robuste, leurs harmonies de couleurs discrètes et leur qualité méditative et sereine. Georges Braque a commencé sa carrière artistique dans le style fauviste avant d'être influencé par Paul Cézanne, ce qui l'a conduit au cubisme, une période durant laquelle il a étudié intensément les effets de la lumière et de la perspective.
Les œuvres de Georges Braque reflètent son intérêt pour la géométrie et la perspective simultanée, déconstruisant souvent des structures architecturales en formes géométriques tout en jouant sur la perception de la tridimensionnalité. Sa collaboration avec Picasso a été particulièrement fructueuse, aboutissant à la création de l'Analytic Cubism. Braque a également innové dans le domaine du collage avec la technique du papier collé. Après la Première Guerre mondiale, il a continué à explorer le cubisme, se concentrant sur la représentation d'objets sous différents angles et dans divers plans temporels et picturaux.
Dans ses dernières années, Georges Braque a diversifié ses sujets, peignant des natures mortes, des paysages et explorant des thèmes comme les mythes grecs et la vanité. Ses œuvres tardives montrent un intérêt renouvelé pour la couleur et la texture, reflétant les influences de Picasso et Matisse. Malgré les changements de style et de sujet, Braque est resté fidèle aux principes cubistes de représentation multiperspectiviste jusqu'à la fin de sa vie.
Pour ceux qui sont passionnés par l'art et la collection, les œuvres de Georges Braque offrent une fenêtre fascinante sur l'évolution du cubisme et sur l'histoire de l'art moderne. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes et événements d'enchères liés à Georges Braque, vous permettant de rester informé sur les opportunités de collectionner les pièces de cet artiste emblématique.
Arthur Brusenbauch était un peintre autrichien. Arthur Brusenbauch a appris de Johann Kautsky et a ensuite travaillé lui-même comme décorateur de scène. Il étudie à Vienne à la Staatsgewerbeschule et à l'Académie des Beaux-Arts, interrompu par le service militaire et l'emprisonnement. En 1920, il devient membre de la Sécession viennoise et, en 1939, il s'installe au Künstlerhaus. En 1928, il avait représenté l'Autriche aux concours d'art des Jeux olympiques de 1928. De 1937 à 1941, il a participé à toutes les grandes expositions d'art allemand à Munich avec sept peintures à l'huile. Là, en 1939, Hitler a acquis l'image de Melk an der Donau dans des décorations de fête. Brusenbauch, qui est attribué à l'impressionnisme tardif, s'est occupé de la peinture à fresque et du graphisme.
Hans-Ulrich Buchwald était un peintre, graphiste, céramiste, scénographe et fabricant de masques allemand. L'ensemble de son œuvre comprend environ 10 000 dessins, gravures sur bois et linogravures, peintures, céramiques, sculptures en bois et masques. Elle se caractérise par une grande diversité de formes d'expression artistique. Buchwald se sentait lié au modernisme classique, qu'il n'a toutefois connu qu'après la guerre. Il s'est inspiré de George Grosz, Pablo Picasso, Edvard Munch, August Macke, Franz Marc, Oskar Schlemmer, Fernand Léger, mais a cherché à créer son propre style dans divers domaines.
Giuseppe Kjachig est un artiste hors du cadre académique, extrêmement polyvalent : mosaïste, architecte, décorateur et peintre, il est né en Russie car ses parents y exerçaient une activité commerciale, mais ont conservé la nationalité italienne.
Vasiliï Ivanovitch Choukhaev (еn russe: Василий Иванович Шухаев) était un artiste russe et soviétique, né le 24 janvier 1887 à Moscou et décédé le 14 avril 1973 à Tbilissi. Reconnu pour ses contributions en tant que peintre, graphiste, scénographe, et enseignant, Choukhaev a laissé une empreinte indélébile dans le monde de l'art de la fin du XIXe siècle jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Il a passé 15 ans en exil, période durant laquelle il a continué à enrichir son œuvre artistique.
L'œuvre de Choukhaev englobe un éventail de genres, y compris le portrait, le paysage, la nature morte, et la scène de genre, marqués par une prédilection pour le néoclassicisme et la stylisation. Parmi ses contributions notables, on compte la réalisation de fresques murales pour des demeures privées à Moscou, en Europe, et au Maroc, ainsi que la conception de décors pour des pièces de théâtre à Paris. Son travail ne se limite pas à la peinture ; il a également contribué au monde du théâtre en tant que scénographe.
Fondateur de l'atelier St. Luke, un syndicat professionnel pour les peintres, Choukhaev a joué un rôle crucial dans le développement artistique de son époque. Ses œuvres ont traversé les frontières, et son influence se fait sentir bien au-delà de sa Russie natale, touchant des pays comme la Géorgie, l'Italie, la France, et le Maroc.
Pour les collectionneurs et les experts en art, les œuvres de Vasiliï Ivanovitch Choukhaev représentent une fenêtre sur l'histoire de l'art russe et soviétique, offrant des perspectives uniques sur l'évolution des tendances artistiques au XXe siècle. Son héritage continue d'inspirer et de fasciner, illustrant la richesse de la culture et de l'art.
Pour rester informé des ventes aux enchères et des événements liés à Vasiliï Ivanovitch Choukhaev, n'hésitez pas à vous inscrire à nos mises à jour. Cette inscription vous garantit l'accès aux informations les plus récentes sur les œuvres de cet artiste exceptionnel disponibles à l'achat ou à l'enchère.
Ivan Nikolaïevitch Choulga (en russe: Иван Николаевич Шульга) était un artiste ukrainien, russe et soviétique de la première moitié du XXe siècle. Il est reconnu comme un maître de la peinture et du dessin et comme un enseignant. Son nom figure dans le "Unified Art Rating of the 10,000 Best Artists in the World" et dans la liste des 100 artistes les plus remarquables d'Ukraine.
Ivan Choulga a travaillé dans différents genres : il a peint des portraits, des tableaux de genre, des paysages (maritimes, paysagers, architecturaux, industriels), des natures mortes, des panneaux, des dessins pour des cartes postales d'art et des affiches politiques. Son héritage artistique comprend également des images dans le genre du nu et du genre historique. Il a également illustré des magazines et des livres, et conçu des décors de théâtre.
Choulga a travaillé à l'aquarelle, au crayon, à la gouache, à l'encre et à la sanguine, au pastel, à l'huile et à la détrempe.
Vasiliï Pavlovitch Chreïber (en russe: Василий Павлович Шрейбер) était un artiste russe d'origine germano-balte de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Il est connu comme peintre et graphiste, décorateur, maître peintre sur porcelaine et professeur.
Peintre décorateur prolifique, il a réalisé des peintures murales et des panneaux décoratifs pour des maisons privées à Saint-Pétersbourg, Moscou et Samara, ainsi que pour des églises. Il a également peint des paysages et des scènes de genre, ainsi que de nombreuses aquarelles. L'artiste a travaillé en Italie pendant plusieurs années et a voyagé en France.
Hans Christiansen était un peintre allemand, représentant du modernisme classique, décorateur et illustrateur.
Christiansen suit une formation de peintre décorateur à Flensburg, puis à l'École des arts appliqués de Munich, avant d'étudier à l'Académie Julian à Paris. Après un voyage d'étude en Italie en 1889, il s'installe à Hambourg, où il enseigne à l'Université technique.
Parallèlement, Christiansen travaille comme artiste décorateur indépendant et est actif au sein du Volkskunst-Verein. Il est l'un des fondateurs et des premiers résidents de la colonie d'artistes de Darmstadt à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Avec Josef Olbrich et Peter Behrens, il a conçu des meubles, des céramiques, des tapisseries, des vitraux et des affiches graphiques. Il a également conçu sa propre maison dans la colonie, qu'il a appelée Villa Rose, et qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale.
À cette époque, l'artiste polyvalent écrit régulièrement pour le magazine Jugend et crée de nombreuses illustrations et couvertures. À partir de 1911, il donne des cours à l'école des arts et métiers de Wiesbaden et est membre de l'association des artistes libres de Wiesbaden.
En 1933, l'œuvre de Christiansen est interdite par le parti nazi allemand en raison de son épouse juive, et il est presque oublié jusqu'à sa mort en 1945.
Christo & Jeanne-Claude sont un duo d'artistes, le couple marié Christo Vladimirov Javacheff (1935-2020) et Jeanne-Claude Denat de Guillebon (1935-2009), un couple emblématique d'artistes novateurs du land art. Ils sont connus pour leurs installations à grande échelle : ils emballent de grands repères historiques, travaillent avec d'immenses espaces et des objets naturels monumentaux. Leurs projets se distinguent par ce que l'on appelle en Europe l'"américanisme", c'est-à-dire quelque chose de grandiose et de grand. Les œuvres de Christo et Jeanne-Claude sont conservées dans de nombreuses grandes collections publiques.
David Petrovitch Chterenberg (en russe: Давид Петрович Штеренберг) était un artiste russe d'origine ukrainienne, né à Zhitomir et reconnu pour son influence significative dans le monde de l'art au début du XXe siècle. Après avoir étudié l'art à Odessa, Chterenberg a déménagé à Paris en 1906, où il a été influencé par des figures majeures telles que Paul Cézanne et s'est immergé dans le mouvement cubiste. Sa période parisienne lui a permis de côtoyer des artistes tels que Léger et Apollinaire, et il a exposé au Salon d'Automne ainsi qu'au Salon des Indépendants entre 1912 et 1917.
À la suite de la Révolution d'Octobre de 1917, Chterenberg retourna en Russie où il fut rapidement impliqué dans la politique culturelle soviétique, grâce à son lien avec Lunacharsky, le Commissaire du Peuple responsable de la culture. Il fut nommé Commissaire pour les Affaires Artistiques et devint chef du Département des Beaux-Arts du Commissariat du Peuple pour l'Éducation, jouant un rôle clé dans le soutien des avant-gardes artistiques tout en défendant la valeur de l'art de chevalet.
Chterenberg a également pris part à la fondation de l'association d'art OST et a enseigné à l'École d'art et technique supérieure de Moscou (VKhUTEMAS). Son œuvre est caractérisée par une expressivité aiguisée et une composition laconique, souvent centrée sur des natures mortes à la construction spatiale plane. Malgré une reconnaissance initiale, son style indépendant a progressivement perdu la faveur des autorités soviétiques, et son travail a été moins visible publiquement après les années 1930. À sa mort en 1948, il était largement oublié, bien que son travail soit aujourd'hui exposé dans de prestigieuses galeries et musées à Moscou, Saint-Pétersbourg, et Ekaterinburg.
Pour ceux intéressés par l'art, notamment les collectionneurs, l'œuvre de Chterenberg offre un aperçu fascinant de l'évolution de l'art moderne à travers le prisme de l'expérience russo-soviétique. Son engagement envers les mouvements artistiques avant-gardistes et sa capacité à naviguer dans les complexités de la politique culturelle soviétique révèlent l'importance de son héritage dans l'histoire de l'art du XXe siècle.
Pour rester informé des ventes aux enchères et des événements liés à David Petrovitch Chterenberg, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour spécifiques à cet artiste.
Plinio Colombi était un peintre et un graphiste suisse. Il a souvent choisi des motifs de paysages de la région du lac de Thoune pour ses peintures, ainsi que des natures mortes. Son œuvre comprend des gravures, des peintures, des eaux-fortes, des aquatintes, des lithographies, des gravures sur bois, des dessins et des affiches.
Walter Crane est un artiste majeur anglais. Il fut également théoricien, écrivain, et socialiste convaincu. C'est l'un des principaux acteurs du mouvement artistique des Arts & Crafts. D'abord connu comme illustrateur, puis fervent promoteur des arts décoratifs, il a exercé son art dans de nombreux domaines: l'illustration, la peinture, la céramique, le papier peint, la tapisserie, etc.
Alexandre Alexandrovitch Deïneka (en russe : Алекса́ндр Алекса́ндрович Дейне́ка) est un peintre, affichiste, et sculpteur soviétique né le 20 mai 1899 à Koursk, dans l'Empire russe, et décédé le 12 juin 1969 à Moscou, en Union soviétique. Formé à l'Institut supérieur d'art et de technique (VKhUTEMAS), Deïneka s'est distingué comme une figure clé de l'art moderne russe, particulièrement reconnu pour son approche novatrice et son engagement dans le réalisme socialiste. Ses œuvres, qui incluent des peintures, des affiches de propagande, et des mosaïques, capturent l'esprit et les idéaux de l'époque soviétique, marquant profondément la culture visuelle de son temps.
Dans les années 1930, il expérimente avec des sujets variés, allant de la vie quotidienne à des thèmes politiques et historiques, réalisant des œuvres majeures telles que "Les Sans-emplois à Berlin" (1933) et "Futurs pilotes" (1937). Sa participation à la conception de mosaïques pour la station de métro Maïakovskaïa à Moscou démontre son talent dans l'art monumental.
La Seconde Guerre mondiale marque un tournant dans sa carrière, avec des créations telles que "Banlieue de Moscou. Novembre 1941" et "La Défense de Sébastopol" (1942), reflétant à la fois la souffrance et l'héroïsme du peuple soviétique.
Deïneka a été honoré par de nombreuses distinctions, témoignant de son impact sur l'art soviétique. Il a reçu l'Ordre de Lénine, le Prix Lénine, et a été nommé Héros du travail socialiste, entre autres.
Son héritage perdure à travers ses contributions significatives à l'art soviétique, inspirant les générations futures d'artistes. Pour ceux intéressés par l'art et l'histoire de cette période, les œuvres de Deïneka offrent une fenêtre fascinante sur l'évolution de la société soviétique.
Si vous êtes collectionneur ou expert en art et antiquités, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Alexandre Alexandrovitch Deïneka. Cela vous permettra de rester informé des opportunités uniques de posséder une partie de l'histoire de l'art.
Mikhaïl Gordeïevitch Deregous (еn russe : Михаил Гордеевич Дерегус), un éminent artiste soviétique et ukrainien spécialisé dans le graphisme et la peinture, est né le 5 décembre 1904 dans le village de Vesëloe, région de Kharkiv. Il a reçu son éducation à l'Institut d'art de Kharkiv, où il a été formé par M. Sharonov, S. Prokhorov, O. Kokel, N. Burachek. Deregous est connu comme un pédagogue talentueux et un actif participant à la vie culturelle, ayant reçu de nombreuses récompenses et titres, y compris celui d'Artiste du Peuple de l'URSS.
Deregous a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'art, ses illustrations pour les œuvres de N. Gogol, T. Chevtchenko, L. Ukrainka, M. Vovtchok, ainsi que les dumas ukrainiennes et les chansons historiques étant particulièrement appréciées. Ses œuvres se distinguent par leur lyrisme, intimité et romantisme, ce qui est particulièrement évident dans ses illustrations pour le roman "Guerre et Paix" de L. Tolstoï.
En plus des illustrations, Mikhaïl Gordeïevitch a créé de nombreuses œuvres de peinture importantes, telles que "La fête collective", "La tragédie de Tripolie", "Le conseil de Pereïaslav", ainsi que des séries de peintures dédiées à la steppe ukrainienne et aux héros populaires.
Les œuvres de Deregous sont présentes dans les collections de nombreux musées en Ukraine, en Russie et dans d'autres pays, et ont été exposées dans plus de cent vingt expositions d'art à travers le monde.
Si vous êtes collectionneur ou expert dans le domaine de l'art et des antiquités, nous vous invitons à vous abonner à nos mises à jour afin de ne pas manquer les informations sur les ventes et les enchères liées à l'œuvre de Mikhaïl Gordeïevitch Deregous.
Dominique-André Dominique était un artiste, designer et décorateur français.
Avec le designer Marcel Genièvre (Marcel Genièvre, 1885-1967), Dominique-André Domin crée en 1922 l'entreprise Maison Dominique, connue pour son mobilier d'inspiration cubiste, sobre mais non dépourvu d'élégance. Outre de nombreuses réalisations dans le cadre d'expositions et de pavillons, l'entreprise reçoit après la Seconde Guerre mondiale des commandes du "Mobilier national", dont le palais de l'Élysée.
Moira Dryer était une artiste canadienne connue pour ses peintures abstraites sur panneau de bois.
Avant de travailler à plein temps comme peintre, Dryer était accessoiriste et décoratrice indépendante, ainsi que scénographe pour la compagnie théâtrale d'avant-garde Mabou Mines.
Raoul Dufy, peintre français du mouvement Fauviste, est célèbre pour son style vibrant et décoratif. Né le 3 juin 1877 au Havre, Dufy a commencé par des études artistiques tout en travaillant. Il a été profondément influencé par le Fauvisme après avoir vu l'œuvre de Henri Matisse, "Luxe, Calme et Volupté", en 1905. Cette révélation a orienté ses intérêts vers ce mouvement, caractérisé par des couleurs vives et des contours audacieux.
Dufy a développé une approche distinctive vers 1920, après avoir expérimenté brièvement le cubisme. Sa technique impliquait des structures squelettiques, une perspective raccourcie, et l'utilisation de lavis de couleur appliqués rapidement, connue sous le nom de sténographique. Ses œuvres joyeuses, tant en huile qu'en aquarelle, représentent des scènes de l'époque, comme des régates, des vues pétillantes de la Côte d'Azur, des fêtes chics et des événements musicaux.
En plus de la peinture, Dufy était également un illustrateur et artiste commercial renommé. Il a peint des fresques pour des bâtiments publics et produit un nombre significatif de tapisseries et de designs en céramique. Ses créations étaient très demandées dans l'industrie textile, influençant la mode de l'époque.
Les œuvres de Dufy sont présentes dans de nombreuses collections publiques, telles que l'Art Institute of Chicago, le Musée d'Art Moderne de Paris, et la National Gallery of Art à Washington, D.C. Parmi ses œuvres notables figurent "Les Alliés" (1914) et "Regatta at Cowes" (1934).
Pour les collectionneurs et experts en art et antiquités, la richesse et la diversité de l'œuvre de Dufy offrent un panorama fascinant de l'art moderne français. Pour rester informé des nouvelles ventes de produits et événements d'enchères liés à Raoul Dufy, inscrivez-vous à nos mises à jour. Cette souscription vous permettra de découvrir des pièces uniques et de saisir des opportunités exceptionnelles dans le monde de l'art.
Ivan Semionovitch Efimov (еn russe: Иван Семёнович Ефимов) était un artiste russe et soviétique de la première moitié du XXe siècle. Il est connu comme peintre animalier, graphiste, sculpteur, illustrateur et réformateur du théâtre de marionnettes.
Ivan Efimov a travaillé dans différents genres et techniques, mais toutes ses œuvres, y compris les arts décoratifs et appliqués, étaient axées sur des thèmes animaliers. Il a créé des œuvres pour le métro de Moscou, les gares, les sanatoriums et bien d'autres lieux, et s'est rendu célèbre pour sa technique du relief en volume dans la sculpture. Le maître a également illustré plus de 20 livres.
Efimov a également créé des œuvres érotiques - environ un millier de feuilles avec différentes séries thématiques, mais le public ne les a découvertes qu'après l'effondrement de l'URSS.
Alexandra Alexandrovna Exter (en russe: Александра Александровна Экстер), née le 6 janvier 1882 à Bialystok (aujourd'hui Bialystok, Pologne) et morte le 17 mars 1949 à Fontenay-aux-Roses, France, est une artiste russo-française de stature internationale qui a vécu entre Kiev, Saint-Pétersbourg, Moscou, Vienne et Paris. Par ses réalisations artistiques, elle a grandement contribué au renforcement des liens culturels entre la Russie et l'Europe et a joué un rôle clé dans l'avant-garde russe.
Ekster a eu une influence particulière sur les mouvements suprématistes et constructivistes et a été une figure majeure du mouvement Art déco. Son style se caractérise par une approche expérimentale, combinant différentes influences culturelles pour créer un style original. Entre 1915 et 1916, elle a travaillé dans des coopératives d'artisanat paysan, a fondé un atelier de formation et de production à Kiev et a été l'un des principaux scénographes du théâtre de chambre d'Alexandre Taïrov.
Ses peintures sont connues pour leur dynamisme, le jeu des couleurs vives et des compositions à la fois ludiques et théâtrales, incorporant des éléments géométriques qui soulignent le désir de dynamisme et de contrastes vifs. Ses créations de costumes, notamment pour le ballet et le cinéma, reflètent la même attention à la couleur, au mouvement et à la structure géométrique qui lui a valu une réputation de créatrice d'avant-garde dans de nombreux domaines.
Exter a également eu une influence significative sur la conception des décors et des costumes, en expérimentant la transparence, le mouvement et l'éclat des tissus. Ses décors de théâtre utilisaient des dimensions multicolores et expérimentaient des structures spatiales, poursuivant ces tendances expérimentales dans ses dernières créations de marionnettes.
Pour recevoir des informations sur Alexandra Alexandrovna Exter, notamment sur la vente de nouvelles œuvres et sur les ventes aux enchères, je vous invite à vous inscrire à notre lettre d'information. Cet abonnement vous tiendra au courant des dernières nouvelles et des opportunités liées à l'œuvre de cette artiste exceptionnelle.
Alekos Fassianos (en grec : Αλέκος Φασιανός), également Alexandre Fassianos, est un peintre, écrivain et poète grec. Il est internationalement connu pour ses peintures figuratives qui représentent le monde contemporain de manière mythologique.
Serge Férat, né comte Sergeï Nikolaevitch Iastrebtsov (en russe : Сергей Николаевич Ястребцов), est un artiste russe et français d'avant-garde, peintre, graphiste et scénographe.
Né dans une famille noble de Moscou, Sergeï Nikolaevitch Iastrebtsov étudie à l'école des beaux-arts de Kiev. En 1902, il s'installe à Paris et entre à l'Académie Julian. En France, il prend d'abord le pseudonyme d'Alexandre Rudnev, puis commence à signer ses œuvres du nom de Serge Ferat. Dans la revue Les Soirées de Paris, il signe ses publications du pseudonyme de Jean Cérusse.
En 1910, Ferat commence à travailler sur des natures mortes, combinant les techniques du cubisme avec les couleurs chaudes du folklore russe. Jusque dans les années 1920, Serge Fera peint dans le style du cubisme de Picasso et sur verre. Serge Ferat a connu et s'est lié d'amitié avec de nombreux artistes européens contemporains, dont Guillaume Apollinaire et Amedeo Modigliani. Dans la production surréaliste des Mamelles de Tirésias d'Apollinaire (Théâtre René Mobel, Montmartre), il a contribué à la conception des décors et des costumes.
Ferat s'occupe de graphisme de livres et de scénographie, est membre du groupe de la Section d'or et collabore à la revue russe Udar. En 1949, il participe à la conception de l'anthologie Poésie des méconnus et, en 1953, son œuvre est exposée à la Grande exposition du cubisme au Musée d'art moderne de Paris.
Rudolf Rudolfovich Frentz (en russe : Рудо́льф Рудо́льфович Фре́нц) était un peintre soviétique et russe, spécialisé dans la peinture, l'aquarelle et l'illustration. Né le 23 juillet 1888 à Marienbourg, il a marqué le monde de l'art avec ses œuvres réalistes, notamment des scènes de batailles et d'animaux.
Formé à l'Académie Impériale des Arts sous la direction de maîtres tels que Vasily Savinsky et Nikolai Samokish, Frentz a développé un style distinctif qui a contribué à la fondation de l'école de peinture de Leningrad. Ses œuvres sont reconnues pour leur dynamisme et leur précision historique, capturant souvent des moments clés de l'histoire russe.
Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve des scènes de batailles héroïques exposées dans des musées prestigieux comme le Musée Russe de Saint-Pétersbourg. Ses peintures ont également été présentées dans plusieurs expositions personnelles à Leningrad et à Saint-Pétersbourg, témoignant de son influence durable sur l'art soviétique.
Les collectionneurs et amateurs d'art peuvent apprécier la richesse de son travail en visitant des galeries ou en participant à des ventes aux enchères où ses œuvres sont régulièrement mises en vente. Pour recevoir des mises à jour sur les ventes et événements liés à Rudolf Rudolfovich Frentz, inscrivez-vous à notre newsletter.
Adomas Galdikas était un peintre, graphiste, artiste de théâtre et scénographe lituanien.
Adomas Galdikas a peint des paysages, des natures mortes, des portraits et des compositions abstraites. Il est l'auteur de gravures et de livres illustrés. Il créa des décors pour dix-sept productions du Théâtre d'État de Kaunas ; parmi les œuvres théâtrales les plus significatives, outre le Sharunas de Kreve, se trouve l'opéra Gražina de Jurgis Karnavičius (1933).
Élisabeth Garouste est une architecte d'intérieur et designer française. Décoratrice et créatrice de mobiliers et objets, elle évolue depuis les années 1980 entre pièces uniques et design de produits industriels iconiques.
Élisabeth Garouste est l'épouse du peintre Gérard Garouste.
Karl Gatermann, généralement appelé dans les cercles artistiques Karl Gatermann le Jeune, était un peintre, graphiste et scénographe allemand. Gatermann a suivi une formation de décorateur tout en travaillant pour son père à Zerbst. Il fréquente l'école d'art de la Kunstgewerbeschule de Dessau en 1926 et à partir de 1927 étudie au Bauhaus Dessau. De 1935 jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, il étudie à Munich à l'Académie des Beaux-Arts. En tant que scénographe, il a travaillé à l'Opéra d'État de Bavière à Munich ainsi qu'aux opéras de Magdebourg et de Bernbourg ; il a également travaillé chez Bavaria Film à Munich, sur les tournages du long métrage Philine. Après la guerre, Gatermann a principalement peint des peintures à l'huile de paysages de la région de Munich. La maison d'édition d'art munichoise Emil Köhn a acheté plusieurs de ses peintures de montagne et les a reproduites sous forme de cartes postales d'art. Gatermann s'est déclaré le premier peintre du parc de Munich. Son style se rapproche de l'impressionnisme tardif à cette époque.
Domenico Gnoli est un peintre, illustrateur et scénographe italien.
Après une carrière d'illustrateur et de scènographe pour les théâtres italiens, londoniens ou parisiens, Domenico Gnoli parvient vers 1964 à la manière et au répertoire qui ont fait sa renommée. Parfois rapprochée du Pop art pour sa thématique ou de l'hyperréalisme pour le rendu des détails en vue rapprochée, son œuvre atypique à la technique parfois archaïsante s'en distingue toutefois par un dessin épuré et précis, des teintes douces et rompues conférant aux objets quotidiens détachés de leur contexte ou de leur fonction (fils de tissu, chaussures, cravate, fruit, collier, cheveux) une dimension poétique et mystérieuse, proche de l'abstraction et de la peinture métaphysique.
Anatoliï Andreevitch Gorpenko (еn russe: Анатолий Андреевич Горпенко) était un artiste soviétique du milieu du XXe siècle. Il est connu comme peintre et graphiste, peintre de batailles et portraitiste.
Anatoliï Gorpenko a servi comme artiste de guerre pendant la Grande Guerre patriotique, créant des affiches de propagande et des esquisses de front. Son œuvre comprend des travaux picturaux, notamment des scènes de bataille et des portraits de personnages militaires. Il a également participé à la création de dioramas et de panoramas, et ses œuvres, notamment des vitraux et des mosaïques, ont décoré des monuments et des bâtiments, y compris à Berlin.
Gorpenko a également réalisé des travaux graphiques pour des éditeurs et des magazines et a créé des affiches politiques.
Lado Goudiachvili (еn russe: Ладо Давидович Гудиашвили) était un artiste géorgien du 20ème siècle, réputé pour ses contributions significatives dans le domaine de la peinture, du design de scène, du dessin et de l'illustration. Né en 1896 à Tiflis (aujourd'hui Tbilissi) dans l'Empire russe, et décédé en 1980, Goudiachvili a étudié à l'école de sculpture et de beaux-arts de Tbilisi avant de poursuivre sa formation à l'académie privée de Ronson à Paris. Sa période parisienne fut marquée par des rencontres avec des artistes influents et par son immersion dans le milieu artistique de "La Ruche", un collectif de peintres. Influencé par le symbolisme français et les traditions artistiques caucasiennes et persanes, son œuvre se caractérise par une combinaison de grotesque dramatique et de mystère poétique, souvent centrée sur des allégories mythologiques mettant en scène des figures féminines idéalisées.
Goudiachvili a également marqué le domaine de l'art monumental, notamment avec sa peinture de l'église Kashveti à Tbilisi, un projet qui lui a coûté son poste à l'Académie des Beaux-Arts de Tbilisi et son adhésion au Parti communiste. Son travail en tant qu'illustrateur de livres, décorateur de cinéma et de théâtre, ainsi que ses contributions à la résistance antifasciste à travers ses dessins, témoignent de la diversité de son talent et de son engagement artistique.
Ses œuvres, imprégnées de l'esprit de la vie géorgienne et enrichies par son retour dans son pays natal en 1926, dépeignent souvent des scènes inspirées d'opéras et de ballets ou mettent en scène des actrices en costume, reflétant sa vision du monde comme un théâtre. Malgré les défis politiques et sociaux auxquels il a été confronté, Goudiachvili a laissé un héritage durable qui continue d'inspirer et de fasciner.
Pour ceux intéressés par la collection et l'expertise dans l'art et les antiquités, l'œuvre de Lado Goudiachvili demeure un témoignage vibrant de l'histoire culturelle géorgienne et de son rayonnement au-delà de ses frontières. Pour en savoir plus sur ses ventes d'œuvres et événements d'enchères, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour liées à Lado Goudiachvili.
Emma Ilinitchna Gourovytch (еn russe: Эмма Ильинична Гурович) était une figure marquante de l'art russe et ukrainien, intimement liée à l'histoire de l'avant-garde du début du XXe siècle. Née le 28 octobre 1899, elle se distingue par son expérimentation avec formes et matériaux, marquée par son appartenance au cercle de Kazimir Malevitch et sa participation au mouvement UNOVIS, contribuant significativement à l'art abstrait et au suprématisme.
Dans les années 1920, elle se fait connaître pour ses créations de jouets, intégrées à des projets éducatifs, et poursuit ses études où elle est influencée par d'éminents maîtres. Ses œuvres, dont certaines sont conservées dans des musées, continuent d'attirer l'attention, témoignant de son style unique qui mélange avant-garde et exploration du folklore.
Son influence sur l'art soviétique et son rôle prépondérant dans l'avant-garde soulignent son héritage, ses œuvres étant toujours prisées par les collectionneurs et chercheurs. Pour rester informé sur Emma Ilinitchna Gourovytch, inscrivez-vous pour des mises à jour sur ses œuvres et événements d'enchères.