Designers 21e siècle
Vito Acconci était un artiste, designer et architecte américain. Il est surtout connu pour son travail de pionnier dans le domaine de l'art de la performance et pour ses installations provocantes qui explorent la relation entre le corps humain et l'espace.
Acconci a obtenu une licence en arts au Holy Cross College en 1962. Il a ensuite obtenu une maîtrise en beaux-arts à l'université de l'Iowa.
À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Acconci s'est fait connaître pour ses performances révolutionnaires, dans lesquelles l'artiste soumettait souvent son propre corps à diverses formes de stress physique et psychologique.
Dans les années 1980 et 1990, Acconci s'est tourné vers l'art de l'installation, créant des environnements immersifs qui remettent en question la perception qu'ont les spectateurs de l'espace et de leur propre corps. Il a également travaillé comme designer et architecte, créant des sculptures et des bâtiments publics dans le monde entier.
Les œuvres d'Acconci ont été exposées dans les plus grands musées et galeries du monde, notamment au Museum of Modern Art de New York et à la Biennale de Venise. Il a reçu de nombreux prix et distinctions pour sa contribution à l'art contemporain, notamment la Skowhegan Medal for Sculpture en 1995.
Son héritage en tant qu'artiste influent et provocateur continue de se faire sentir dans le monde de l'art contemporain aujourd'hui.
Yaacov Agam est un artiste israélien né le 11 mai 1928 à Rishon LeZion, en Palestine (aujourd'hui Israël). Il est considéré comme un pionnier de l'art optique et cinétique, se distinguant par ses œuvres tridimensionnelles qui invitent à la réflexion sur le temps, le progrès et le rôle du spectateur. Agam a acquis une renommée internationale depuis sa première exposition solo en 1953, et ses œuvres sont collectionnées dans le monde entier.
L'approche révolutionnaire d'Agam repose sur la participation du spectateur, transformant l'acte de visionner en une expérience dynamique et changeante. Ses réalisations incluent des peintures mobiles, des sculptures et des installations spatiales qui démontrent son intérêt pour la transformation et la perception visuelle. Par ses innovations, Agam a contribué de manière significative à l'art moderne, en particulier dans les domaines de l'art optique et cinétique.
Agam a également été reconnu pour son utilisation de couleurs vives et de formes géométriques, créant des œuvres qui changent d'aspect selon l'angle de vue du spectateur. Cette interaction unique avec le public souligne la nature éphémère et subjective de la perception. En outre, l'Agamographie, une technique qu'il a développée, utilise un objectif lenticulaire pour créer des images qui semblent changer lorsqu'on les regarde sous différents angles.
Le Musée d'Art Yaacov Agam, ouvert en 2017 à Rishon LeZion, son lieu de naissance, est dédié à son œuvre et à l'art en mouvement, soulignant son importance dans l'histoire de l'art israélien et international. Les œuvres d'Agam sont présentes dans de nombreuses collections de musées à travers le monde, y compris le Museum of Modern Art à New York et le Musée Hirshhorn et le Jardin de Sculptures à Washington, D.C., témoignant de son impact durable sur l'art contemporain.
Pour rester informé des dernières ventes d'œuvres et des événements d'enchères liés à Yaacov Agam, inscrivez-vous à nos mises à jour. Cette inscription vous garantira de ne pas manquer les nouvelles importantes concernant les créations et les contributions de cet artiste majeur à la culture et à la peinture moderne.
Craig Alan est un artiste américain dont les œuvres font preuve d'une grande sophistication technique et d'une imagination débordante.
Après avoir déménagé à la Nouvelle-Orléans avec sa famille, Alan a travaillé comme artiste de rue dans sa jeunesse, réalisant des portraits. Grâce à son talent exceptionnel et à ses propres recherches, il a fini par développer une compréhension et un sens admirables des textures, des compositions et des couleurs. Aujourd'hui, Craig Alan représente un large éventail de styles artistiques, de l'illustration de livres à la peinture à l'huile naturaliste, en passant par son Populus Art.
Valeriï Vladimirovitch Androsov (еn russe: Валерий Владимирович Андросов) est un artiste russe soviétique et contemporain. Il est connu comme sculpteur, architecte, designer, peintre, graphiste et enseignant.
Valeriï Androsov crée des paysages, des natures mortes et des portraits, ainsi que des œuvres fantastiques. Il est également connu comme l'auteur d'une vaste collection d'ex-libris qui reflètent fidèlement le caractère et les intérêts des propriétaires de livres. À différentes périodes, il a été artiste en chef du Mosstroiplastmass Combine et directeur de la Mytishchi Picture Gallery. Il a également créé des monuments à la mémoire des victimes de la Grande Guerre patriotique et des pilotes de l'aéroclub de Mytishchi, démontrant ainsi ses compétences dans diverses directions artistiques.
Richard Anuszkiewicz était un artiste américain, pionnier de l'Op Art, reconnu pour ses explorations complexes de la couleur à travers des abstractions géométriques hardies, illuminées par des relations chromatiques incandescentes. Né en 1930, il a captivé le monde de l'art dès les années 1960, notamment lorsque le Museum of Modern Art (MoMA) a acquis l'une de ses œuvres. Ses études à l'Institut d'Art de Cleveland, puis à l'Université Yale sous la tutelle de Josef Albers, ont fortement influencé son approche de la couleur et de la forme.
Anuszkiewicz s'est éloigné de l'influence directe d'Albers et du réalisme de ses premières peintures pour développer un style abstrait où la couleur devenait le sujet principal. Ses œuvres, comme "Fluorescent Complement", ont joué un rôle clé dans les premières manifestations du mouvement Op Art en Amérique du Nord, se distinguant nettement de l'expressionnisme abstrait par leur intensité émotionnelle contrôlée et leurs constructions géométriques centralisées. Son travail a été exposé dans de nombreuses collections publiques à travers le monde et a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière, soulignant son impact durable sur l'art moderne américain.
Pour ceux intéressés par l'art et les antiquités, s'abonner pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Richard Anuszkiewicz peut être une excellente manière de rester informé sur ce segment particulier du marché de l'art.
Ron Arad (hébreu : רון ארד) est un artiste, architecte et designer contemporain d'origine israélienne connu pour ses créations innovantes qui repoussent les limites.
Tout au long de sa carrière, Arad a exploré divers matériaux et techniques, embrassant à la fois les processus artisanaux et technologiques. Ses créations brouillent souvent les frontières entre l'art et le design, remettant en question les notions conventionnelles de forme et de fonction. Les meubles d'Arad se caractérisent par leurs qualités sculpturales, leurs formes organiques et leur fluidité.
Daniel Arsham est un artiste et sculpteur américain, co-fondateur et associé de la firme de design Snarkitecture. Vit et travaille à New York. Ses projets incluent des collaborations avec James Franco, Hajime Sorayama, Merce Cunningham, Heidi Slimane et Pharrell Williams. Il a également réalisé des commandes pour des marques telles que Calvin Klein et Louis Vuitton.
Christian Ludwig Attersee, né Christian Ludwig, est un artiste médiatique autrichien vivant à Vienne et à Semmering, en Basse-Autriche.
L'artiste a pris son deuxième prénom, Attersee, de la région où il a passé sa jeunesse. Il a étudié à l'Académie des arts appliqués de Vienne et son travail s'est caractérisé très tôt par une sexualisation flamboyante. Il est connu non seulement comme artiste visuel, mais aussi comme musicien, écrivain, artiste de l'objet, designer, scénographe et réalisateur. Dans les années 1960 et 1970, il a également créé des séries sur les thèmes de la nourriture, des objets quotidiens, de la beauté et des cosmétiques.
Attersee est surtout connu comme l'un des principaux représentants de la peinture objective en Europe au cours des 50 dernières années. Dans la seconde moitié des années 70, il est devenu le fondateur de la "nouvelle peinture autrichienne". De 1990 à 2009, Atterse a occupé une chaire à l'université des arts appliqués de Vienne.
Richard Avedon était un photographe et artiste américain connu pour ses portraits emblématiques et ses photographies de mode.
Avedon a commencé sa carrière de photographe à la fin des années 1940, en travaillant comme photographe indépendant pour des magazines tels que Harper's Bazaar et Vogue. Il s'est rapidement fait connaître pour son style particulier, caractérisé par l'utilisation d'arrière-plans simples et épurés et par sa capacité à capturer l'essence de ses sujets.
Tout au long de sa carrière, Avedon a photographié certaines des personnes les plus célèbres de son époque, notamment Marilyn Monroe, Andy Warhol et les Beatles. Il était également connu pour ses photographies de mode, et son travail a été publié dans de nombreux magazines de mode, dont Harper's Bazaar et Vogue.
Le travail d'Avedon était souvent controversé, car il remettait en question les notions traditionnelles de beauté et de mode. Il était connu pour sa volonté de repousser les limites et son travail était souvent considéré comme un reflet des questions sociales et politiques de son époque.
Aujourd'hui, Avedon est considéré comme l'un des photographes les plus importants du XXe siècle, et son travail continue d'inspirer les artistes et les photographes du monde entier.
Trisha Baga est une artiste américaine qui travaille sur différents supports, notamment des installations vidéo, des sculptures, des peintures et des installations audio. Elle est connue pour ses expériences avec la technologie et utilise souvent la voix et le corps dans son travail.
Ses œuvres sont souvent interactives et combinent différents éléments tels que des projections, des sons, des objets et des mouvements. Elle est également connue pour son utilisation d'éléments privés tels que les téléphones portables pour créer des œuvres d'art uniques et personnelles.
Trisha Baga puise dans l'héritage de la sculpture, de la peinture, de la musique, de la photographie et de la littérature. Parmi les sujets et les thèmes qu'elle explore figurent les événements contemporains, le culte des héros et des célébrités, et l'histoire collective. Les installations de Baghi comprennent souvent un film, composé de montages et de collages d'images et de photographies trouvées, empilées de manière à ce que certaines images en cachent d'autres ; les films sont projetés directement sur le mur, par-dessus des objets personnels et des déchets de son atelier, de manière à ce qu'ils projettent des ombres sur la projection.
Son travail a été exposé dans de nombreux musées et galeries du monde entier, notamment au Museum of Modern Art de Los Angeles, au Museum of Modern Art de New York et à la Biennale de Venise.
Margit Balla est une artiste hongroise, graphiste, illustratrice, réalisatrice de films, scénographe et costumière.
Elle a étudié la typographie à l'Académie des arts appliqués de Budapest, réalisant principalement des affiches et des illustrations de livres, puis travaillant de plus en plus avec des graphiques picturaux. Dans ses affiches, Margit Balla combine des impressions d'anciennes gravures avec des tendances contemporaines telles que le pop art. Ses compositions figuratives sont facilement reconnaissables à son style de dessin surréaliste particulier.
Depuis 2000, Margit Balla travaille comme conceptrice de production pour le théâtre de marionnettes de Budapest.
Carlo Bartoli est un architecte et designer italien. Auteur de nombreux projets, tels que la chaise Gaia, incluse dans la collection permanente de design du MoMA de New York et du Milan Triennale Design Museum, et la chaise 4875 pour Kartell, la première au monde en polypropylène, ainsi qu'une partie de la collection design du Centre Pompidou à Paris.
Mary Hilde Ruth Bauermeister est une artiste allemande. Elle est une des rares femmes de l'avant-garde artistique d'après-guerre, une des précurseures du mouvement Fluxus et a influencé toute une génération d'artistes. Son œuvre multiforme comporte des textes, dessins floraux, compositions musicales, tableaux mystiques, boîtes à lentilles, boîtes de verre.
Mario Bellini est un architecte et designer italien.
Il a participé comme enseignant à de nombreux séminaires et conférences à travers le monde. Passionné d'art, collectionneur, il a réalisé de nombreuses expositions d'art. Il a également fait l'objet de plusieurs rétrospectives personnelles.
Gerald Adrian Sallis Benney était un orfèvre britannique qui, avec David Mellor et Robert Welch, a popularisé les modèles en acier inoxydable dans les foyers britanniques de l'après-guerre. Comme Mellor et Welch, il a été influencé par le design moderne scandinave et en particulier par Georg Jensen.
Igor Borisovitch Berezovski était un artiste, graphiste et designer soviétique et russe.
Igor Berezovski s'intéressait à la texture des images télévisées ; il reproduisait des photographies de magazines et les amenait au bord de l'extinction à l'aide d'impressions sur grand écran ; il introduisait des textures inattendues dans les images en utilisant toutes sortes de "déchets" ; il paraphrasait Folon et Dibbets, Warhol et Dürer.
Alexandra Bircken est une artiste, designer et installatrice allemande diplômée du Central Saint Martin's College of Art and Design.
Le thème principal du travail d'Alexandra Bircken est la coquille. Elle explore et combine une variété de matériaux - laine, béton, bois, os, objets quotidiens et vêtements - et crée des objets sculpturaux à partir de ceux-ci. L'artiste utilise également des objets qu'elle rencontre dans la vie quotidienne : voitures, motos, chemises chirurgicales, chevaux à bascule, skis. Cependant, elle les dépouille de leurs contextes habituels et nous surprend par des combinaisons inhabituelles.
Andreas Böhm est un peintre, graphiste et professeur d'art allemand à l'école secondaire supérieure de Brunsbüttel depuis 1980. Il vit et travaille à Dingen, dans le Schleswig-Holstein.
Pendant longtemps, Andreas Bem a été connu pour ses dessins au pochoir, qui ressemblent à des silhouettes avec seulement deux ou trois couches épaisses de peinture. En tant qu'artiste, il a continué à jouer avec les formes, mais en adaptant désormais les lignes libres de la faune.
Louise Bonnet ist eine surrealistische Schweizer Malerin, die von alternativen Comics und schwarzem Humor beeinflusst ist. Ihre grotesken, körperlichen Figuren dominieren oft die traumartigen Szenarien, in denen sie existieren, und greifen Themen wie Geschlecht, Sexualität und Scham auf.
Mario Botta, architecte suisse né à Mendrisio, Ticino le 1er avril 1943, est renommé pour ses créations marquantes dans le monde de l'architecture. Ayant commencé sa carrière professionnelle à Lugano après des études à Milan et à Venise, Botta a développé un style distinctif caractérisé par l'utilisation de formes géométriques simples et de matériaux traditionnels comme la brique.
Ses œuvres comprennent des musées, des églises et des bâtiments publics qui ne sont pas seulement des espaces fonctionnels mais aussi des expressions profondes du lieu et de la mémoire. Le Musée d'art moderne de San Francisco, la Cathédrale d'Évry et la Chiesa di San Giovanni Battista à Mogno sont quelques exemples illustres de son talent pour intégrer des styles vernaculaires tout en conservant une esthétique moderne et reconnaissable.
En plus de ses projets architecturaux, Botta a également contribué au domaine du design et de la scénographie, travaillant sur des projets pour des maisons d'opéra et des expositions. Il a été reconnu par de nombreuses institutions architecturales et a reçu des prix prestigieux pour son approche qui privilégie la qualité de vie et l'éthique dans la construction.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Mario Botta, inscrivez-vous à nos mises à jour. Cette inscription vous garantit de ne pas manquer les dernières nouvelles sur ses projets et réalisations.
Michel Boyer est l'un des derniers grands architectes d'intérieur à être resté fidèle aux principes de la modernité.
Boyer a collaboré avec Dior, Lanvin, Balmain et a conçu des intérieurs pour des hôtels, des ambassades et de nombreux sièges sociaux. Parmi ses clients privés figurent Elie de Rothschild, Liliane Betancourt et Karim Aga Khan.
Christian Brandl est un artiste allemand qui vit et travaille à Leipzig.
Il a étudié la peinture à l'Académie des beaux-arts de Leipzig.
Les peintures statiques de Brandl rappellent les thrillers psychologiques des années 1950 ou même les dessins animés. Elles représentent des personnes sans émotion, souvent dans des situations difficiles à expliquer, les événements sur les toiles et les sujets sont difficiles à reconnaître.
Benjamin Bronni est un artiste, sculpteur et architecte allemand.
Il a étudié à l'Académie nationale d'art et de design de Stuttgart et travaille en symbiose avec la peinture, la sculpture et l'installation. Bronny s'intéresse beaucoup à l'architecture, c'est pourquoi il développe souvent des œuvres en se concentrant sur le site. Dans ses œuvres en papier, ses peintures et ses objets muraux en plastique, Benjamin Bronni explore la fusion rythmique de la forme et de l'espace. L'artiste réalise son travail à la main, mais utilise également des procédés numériques tels que le rendu 3D.
Laurel Burch, née Laurel Anne Hart, était une artiste, designer et femme d'affaires américaine.
L'art de Laurel Burch se distingue par l'utilisation audacieuse de la couleur, de motifs complexes et d'un design fantaisiste. Son style caractéristique comprend souvent des motifs animaliers, des créatures mythiques et des éléments fantastiques, exécutés avec une énergie joyeuse et vibrante. Son œuvre rayonnait d'optimisme, célébrant la beauté et la magie de la vie.
Stefano Calisti est un artiste italien. Ses peintures, caractérisées par une palette de couleurs inhabituellement vivantes, ont été largement acclamées par le public et la critique. Ses sujets de prédilection sont les paysages, évoquant des associations avec la couleur, la matière et la lumière.
Le travail de Kalisti se caractérise par l'attention qu'il porte à la couleur et à la texture, créant souvent une impression de mouvement et de dynamisme dans ses œuvres. Derrière une couleur intense, à la limite du surréalisme, émerge un élément conceptuel dans lequel le naturel et l'artificiel sont juxtaposés.
Tout au long de sa carrière, Calisti a beaucoup exposé en Italie et à l'étranger, notamment dans le cadre d'expositions individuelles. Il a également participé à des expositions collectives à la Biennale de Venise et au Musée d'art moderne de Rome.
Louis Cane est un peintre et sculpteur contemporain français. Il réalise 1971 année, ses premières expositions personnelles à Paris et participe à la deuxième et troisième exposition du groupe Supports/Surfaces au Théâtre de la Cité internationale à Paris en avril, puis en juin au théâtre de Nice. Jusqu'en 1975, Cane continue ses séries abstraites. En 1975 et 1976, il se met à pratiquer une peinture semi-abstraite. D'une peinture abstraite à un retour définitif à la figuration, en 1978, Louis Cane réfléchit sur l'histoire des formes picturales et se lance dans une figuration exacerbée de figures emblématiques, des femmes nues et écartelées, des accouchements, des Annonciations, des déjeuners sur l'herbe. La sculpture qu'il aborde dès 1978, est pour lui une discipline familière, depuis ses années d'apprentissage. Les statues, féminines presque exclusivement, renouent avec la pratique traditionnelle du modelage, et les formes se montrent alors tantôt burlesques, tantôt pathétiques, d'un expressionnisme baroque. Louis Cane, qui fut élève des Arts décoratifs, est également un créateur de mobilier talentueux, cette activité représentant une part importante de sa création artistique (surtout ces dernières années).
Wendell Castle est un artiste et designer américain considéré comme l'un des pionniers du mobilier d'atelier américain. Il est surtout connu pour ses meubles innovants et sculpturaux qui brouillent les frontières entre l'art et la fonction.
Dans les années 1960, Wendell Castle a commencé à expérimenter les techniques traditionnelles de travail du bois et à repousser les limites de la conception de meubles. Il a été reconnu pour ses produits uniques fabriqués à la main, qui remettaient en question les notions traditionnelles d'esthétique du mobilier. Le travail de Castle se caractérise souvent par des formes organiques, des lignes fluides et un sens de la fantaisie. Il a utilisé une grande variété de matériaux pour créer ses meubles sculpturaux, notamment le bois, la fibre de verre et le plastique.
Roberto Ceccherini est un artiste et sculpteur italien contemporain.
Au début des années quatre-vingt, il a commencé sa quête artistique en dehors des contraintes de la production en série, créant des compositions et des sculptures qui se distinguent par leur équilibre plastique-chromatique et leur puissance expressive.
Ado Chale est un artiste et designer belge surtout connu pour ses incrustations de mosaïque exquises. Des morceaux de bois, de minéraux ou d'os sont tranchés, arrangés et recouverts de résine pour former les surfaces opulentes. Ses meubles et objets domestiques font référence au monde naturel non seulement par l'utilisation de pierres précieuses, de métaux et de matériaux organiques, mais aussi par les textures, les motifs et les formes qu'ils expriment. Chale a ouvert sa première galerie en 1962. Il a exposé des bijoux et de petites tables d'appoint ornés de son incrustation unique et s'est procuré diverses pierres précieuses et roches via des voyages internationaux. L'artisan autodidacte intègre ensuite ses acquisitions dans des meubles plus grands et des sculptures attrayantes pour leur beauté et leur nouveauté dans les années 1970. Son travail a été exposé au Musée d'Ixelles en Belgique, en France au Musée des Beaux-Arts de Nancy et au Palais des Papes d'Avignon, et au Japon au musée d'art contemporain de la chaîne de magasins Seibu.
Ferdinando Codognotto est un artiste, designer et sculpteur italien.
Il est l'un des représentants les plus importants de la scène culturelle mondiale.
Ses œuvres en bois se trouvent dans des collections publiques et privées en Europe, en Amérique et au Japon.
William Franklin Culbert était un artiste néo-zélandais, remarquable pour son utilisation de la lumière dans la peinture, la photographie, la sculpture et les installations, ainsi que pour son utilisation de matériaux trouvés et recyclés.