Maniérisme 16e siècle


Pieter Aertsen était un peintre néerlandais dans le style du maniérisme nordique. Réputé pour son invention de la scène de genre monumentale, Aertsen a combiné habilement la nature morte avec la peinture de genre et des scènes bibliques en arrière-plan.
Dès les années 1550, Pieter Aertsen a développé la peinture de scènes domestiques, reproduisant avec réalisme et talent des articles de mobilier, des ustensiles de cuisine et de la nourriture. Son œuvre « The Butcher's Shop » (1551) est considérée comme le premier exemple d'inversion de la nature morte dans la peinture nordique. Cette technique picturale, où le matériel de genre domine le premier plan de l'image, s'inspire des peintures d'artistes comme Jan Sanders van Hemessen.
Pieter Aertsen était également connu pour ses peintures de scènes de marché et de tableaux de cuisine, regorgeant de fruits, de poissons, de volailles, de fromage et de pain. Ces œuvres reflètent l'atmosphère commerciale florissante d'Anvers au milieu du XVIe siècle, un centre majeur du commerce mercantile.
Parmi ses élèves notables, on retrouve Stradanus ainsi que ses neveux, Joachim Beuckelaer et Huybrecht Beuckeleer. Beuckelaer a continué et développé le genre initié par Aertsen.
Pour les collectionneurs et les experts en art, les œuvres de Pieter Aertsen offrent un aperçu unique de l'évolution de la peinture de genre et de nature morte au cours de la Renaissance. Si vous souhaitez rester informé des nouvelles acquisitions, ventes et événements d'enchères liés à Pieter Aertsen, n'hésitez pas à vous inscrire à nos mises à jour. Cette inscription vous permettra de rester à l'avant-garde des opportunités liées à cet artiste innovant.


Francesco Albani, peintre et fresquiste italien, a marqué l'école bolonaise académique de son empreinte indélébile. Né en 1578 à Bologne, il a entamé sa formation artistique à l'âge de 12 ans sous la tutelle de Denis Calvaert avant de rejoindre l'Académie Carracci, où il a reçu ses premières commandes publiques. Son œuvre reflète l'influence significative de Ludovico Carracci et de son ami et collègue, Guido Reni.
Francesco Albani est célèbre pour avoir contribué à l'émergence du style baroque dans la peinture italienne. Ses fresques et ses tableaux de cabinet, petits mais magnifiques, dépeignent des scènes mythologiques et religieuses. Parmi ses travaux notables, citons les fresques du Palais Farnèse à Rome et les fresques pour l'église de San Giacomo degli Spagnoli. Ses œuvres, souvent remplies de chérubins et de cupides, reflètent une douceur lyrique distincte de l'esthétique plus dramatique de ses contemporains.
Après un séjour à Rome, Francesco Albani retourne à Bologne en 1617, où il ouvre un grand atelier et enseigne à de nombreux élèves, y compris son frère Giovanni Battista Albani et le célèbre peintre baroque Andrea Sacchi. Sa popularité et son influence s'étendent bien au-delà de l'Italie, attirant l'attention des collectionneurs et peintres français du XVIIIe siècle, bien que son style soit tombé en désuétude au XIXe siècle.
Les œuvres d'Albani sont exposées dans des musées et galeries prestigieux, comme la Galleria Borghese à Rome et le Musée des Beaux-Arts de Boston. Elles témoignent de son talent exceptionnel et de son importance dans l'histoire de l'art baroque.
Pour les collectionneurs et experts en art et antiquités, l'œuvre d'Albani offre un aperçu fascinant de l'évolution du baroque italien. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et événements de vente aux enchères liés à Francesco Albani. Cette inscription vous permettra de rester informé des dernières découvertes et offres concernant ce maître de l'art baroque.


Cherubino Alberti (dit le Borghegiano) est un peintre, graveur sur cuivre et ingénieur militaire italien de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle.
Cherubino Alberti décore des palais et des églises avec des peintures à fresque. Son œuvre la plus célèbre, réalisée avec son frère Giovanni, est la fresque qui décore la Sala Clementina, au Vatican. Il peint aussi pour l'église de Santa Maria in Via Lata.


Cristofano Allori ou Christophe Allori est un peintre italien. Ses œuvres se distinguent par leur stricte adhérence à la nature et par la délicatesse et la perfection technique de leur exécution. Son adresse technique est démontrée par le fait que ses copies de tableaux du Corrège semblent avoir été réalisées par le Corrège lui-même. L'extrême maniaquerie de Allori a limité le nombre de ses œuvres. Son chef-d'œuvre est probablement Judith et la tête d'Holopherne, dont existent deux exemplaires, au palais Pitti à Florence et à la Queen's Gallery de Londres.


Alessandro Allori, de son nom complet Alessandro di Cristofano di Lorenzo del Bronzino Allori, était un peintre italien de l'école florentine du maniérisme tardif.
Allori était l'un des principaux artistes de Florence à la fin du XVIe siècle. Il a peint des images prostrées et des portraits. Son fils Cristofano Allori (1577-1621) est également devenu artiste.


Christoph Amberger était un peintre allemand de la Renaissance. Il est principalement connu comme portraitiste et est considéré comme l'un des plus grands maîtres de ce genre de sa génération.
Amberger a fait carrière dans la ville d'Augsbourg, qui était alors considérée comme l'un des centres culturels de l'Europe. Il a peint de nombreux portraits des patriciens d'Augsbourg et de leurs épouses, d'éminents érudits et de l'empereur Charles Quint. Ces œuvres ont jeté les bases du succès de l'artiste. Amberger a également décoré le maître-autel de la cathédrale d'Augsbourg.


Amico Aspertini était un peintre, dessinateur et sculpteur italien de la Renaissance, considéré comme l'un des principaux représentants de l'école de peinture bolonaise.
Il s'est formé dans l'atelier familial et a été influencé par les artistes de l'école de Ferrare - Ercole de'Roberti, Lorenzo Costa et Francesco Francia. Peintre et sculpteur, il était également un excellent dessinateur, comme en témoignent les nombreux dessins et esquisses qui nous sont parvenus. Ses contemporains s'émerveillaient de son caractère complexe et impulsif et notaient qu'il travaillait des deux mains en même temps.
Aspertini a peint de superbes portraits ainsi que de nombreuses fresques et retables dans des chapelles et des églises italiennes. Nombre de ses œuvres sont excentriques et éclectiques, voire bizarrement fantastiques, son style complexe anticipant le maniérisme.


Hans Baldung, né vers 1484 à Schwabisch-Gmünde, en Allemagne, et mort à Strasbourg, en France, en 1545, est un artiste allemand de la Renaissance connu pour son travail de peintre, de graveur et de dessinateur. Élève très talentueux d'Albrecht Dürer, Baldung a développé un style distinctif marqué par une tendance individualiste souvent associée au maniérisme. Il a vécu et travaillé dans plusieurs villes, dont Fribourg et Strasbourg, où il a réalisé de nombreuses œuvres, dont le maître-autel de la cathédrale de Fribourg, considéré comme son chef-d'œuvre.
Baldung était également fasciné par les thèmes de la sorcellerie, de la mort et des relations entre les sexes, et fut le premier artiste allemand à intégrer largement ces thèmes, y compris les thèmes érotiques, dans son œuvre. Son intérêt pour la sorcellerie a été en partie inspiré par le contexte humaniste de Strasbourg au début du XVIe siècle, une ville où l'étude de la sorcellerie était prise au sérieux. Malgré le ton satirique de certaines de ses œuvres, Baldung a également produit des images plus sérieuses qui reflètent la fascination de son époque pour la sorcellerie et le surnaturel.
Ses œuvres, très expressives, s'inscrivent dans la tradition de Grünewald et se trouvent dans des collections prestigieuses du monde entier, témoignant de son importance dans l'histoire de l'art de la Renaissance.
Pour les collectionneurs et les experts en art et en antiquités, l'œuvre de Hans Baldung offre un aperçu fascinant de l'intersection de la culture, de la religion et de la superstition au début de la Renaissance allemande. Sa maîtrise technique combinée à son exploration audacieuse de sujets séculaires et religieux font de ses peintures, gravures et dessins des objets de collection recherchés.
Pour être tenu au courant des dernières ventes et événements liés à Hans Baldung, nous vous invitons à vous abonner à nos mises à jour. Cet abonnement vous garantit un accès exclusif à des informations sur les œuvres rares et précieuses de cet artiste remarquable.


Simone Barabino est un peintre italien du début du xviie siècle se rattachant au courant baroque de l'école génoise. Simone Barabino fait son apprentissage auprès de Bernardo Castello, mais la qualité de ses œuvres provoque la jalousie du maître. Il se fâche avec celui-ci et part pour Milan. Après avoir exécuté quelques œuvres dans la capitale lombarde, il abandonne la peinture pour le commerce d'œuvres d'art, sans succès.


Federico Barocci, peintre et graveur italien de la Renaissance tardive, se distingue par son style unique qui préfigure le Baroque. Né vers 1535 à Urbino, une ville de l'Italie du Nord-Est, Barocci s'est immergé dans une culture riche en érudition et en art. Il est surtout connu pour son usage innovant de la lumière et sa sensibilité dans la capture de figures expressives et vivantes.
Sa carrière débute à Urbino, mais c'est lors de ses séjours à Rome qu'il développe pleinement son style. Malgré une tentative d'empoisonnement qui le conduit à un état de santé fragile, Federico Barocci continue de créer des œuvres remarquables depuis Urbino pour le reste de sa vie. Ses altarpieces, en particulier, démontrent un dynamisme et une utilisation de la couleur qui influencent fortement le mouvement Baroque.
Federico Barocci est reconnu pour ses tableaux religieux et ses portraits, dont beaucoup se trouvent dans des musées prestigieux. Ses œuvres les plus célèbres incluent « Le Martyre de Saint Sébastien » (Cathédrale d'Urbino), « La Déposition » (Cathédrale de Pérouse), et « La Madonna del Popolo » (Galerie des Offices, Florence). Ses dessins, souvent réalisés en pastel, reflètent une maîtrise et une inventivité exceptionnelles.
Sa contribution à l'art n'est pas seulement mesurée par ses œuvres, mais aussi par son influence sur d'autres artistes, notamment le peintre flamand Pierre Paul Rubens et le sculpteur romain Gian Lorenzo Bernini. Barocci a su combiner les influences de Raphaël, Titien et Correggio pour créer une œuvre profondément originale et émotive.
Pour les collectionneurs et experts en art, l'œuvre de Federico Barocci reste un témoignage éloquent de la transition de la Renaissance au Baroque. Ses tableaux ne sont pas seulement des pièces historiques, mais des exemples vibrants de l'innovation artistique.
Pour rester informé des nouvelles ventes et événements d'enchères liés à Federico Barocci, inscrivez-vous à nos mises à jour. Nous vous promettons des informations pertinentes sans superfluité, centrées exclusivement sur Federico Barocci et son héritage artistique.


Fra Bartolomeo fut un peintre italien emblématique de la Renaissance. Sa spécialisation dans la peinture religieuse et son appartenance à l'ordre dominicain après 1500 marquent son œuvre d'une spiritualité profonde.
Dès son jeune âge, Bartolomeo se forme auprès de Cosimo Rosselli et collabore étroitement avec Mariotto Albertinelli. Influencé par les œuvres de Leonardo da Vinci, il adopte une composition et une tonalité similaires dans ses propres créations, comme dans son "Adoration" conservée à la Galleria Borghese à Rome.
Le début des années 1500 marque un tournant dans sa carrière. Sous l'influence du prédicateur Savonarola, il renonce temporairement à la peinture et entre dans un monastère. Il reprend son art en 1504, enrichi de nouvelles inspirations, notamment après sa rencontre avec Raphaël. Cette période se caractérise par des œuvres plus lumineuses et une coloration influencée par le colorisme vénitien.
Les voyages de Bartolomeo, notamment à Venise et à Rome, influencent grandement son style, qui gagne en mouvement et en monumentalité. Parmi ses œuvres majeures, citons le "St. Mark Evangelist" au Palazzo Pitti de Florence et sa dernière œuvre, un fresque de "Noli me tangere".
Fra Bartolomeo n'est pas seulement reconnu pour ses peintures, mais aussi comme l'un des plus grands dessinateurs de son époque. Son intérêt pour les études détaillées de draperies et de figures est notable, notamment dans ses dessins conservés dans des albums au Musée Boijmans Van Beuningen.
Ce maître de la Renaissance italienne laisse derrière lui un héritage artistique indélébile, marquant profondément la culture et l'histoire de l'art. Ses œuvres sont aujourd'hui présentes dans de nombreux musées à travers le monde, témoignant de son influence et de son talent exceptionnel.
Pour les collectionneurs et experts en art et antiquités, l'œuvre de Fra Bartolommeo représente un pan crucial de l'histoire de l'art. Si vous souhaitez rester informés des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Fra Bartolomeo, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour spécifiques à ce sujet.


Jacopo Bassano ou Jacopo da Ponte était un peintre italien de l'école vénitienne. Il a peint des scènes bibliques et des portraits dans le style de la Renaissance tardive et du maniérisme, avec une légère touche de baroque. Bassano était très réaliste dans ses représentations d'objets domestiques, d'animaux, d'habitations et de paysages.


Jacques Bellange est un peintre, dessinateur et aquafortiste lorrain au service de la maison ducale.
Aujourd'hui, presque toutes ses peintures, dont beaucoup ont orné les murs du palais Ducal de Nancy et d'autres bâtiments officiels, ont été perdues. Il reste cependant quelques dizaines de dessins et quarante-huit pièces gravées de cet artiste officiel de la cour des ducs de Lorraine, alors indépendante du royaume de France. Le musée lorrain de Nancy possède une douzaine de ces œuvres.


Joachim Beuckelaer, peintre flamand né vers 1535 et décédé en 1575, s'est distingué par ses scènes de marché et de cuisine, débordantes d'aliments et d'ustensiles ménagers. Il a été formé dans l'atelier de Pieter Aertsen et est devenu maître indépendant en 1560, continuant à développer les thèmes initiés par Aertsen, mais en les surpassant souvent en compétence. Beuckelaer a spécialisé dans les scènes de marchés et de cuisines avec des affichages élaborés de nourriture, intégrant souvent des épisodes bibliques en arrière-plan, comme dans sa série des Quatre Éléments, où l'eau représente un marché de poissons symbolisant les douze disciples de Jésus.
Ses œuvres, notamment « La Cuisine avec Christ à Emmaüs » et « Le Porc égorgé », indiquent l'évolution du genre de la nature morte et la peinture de marché au XVIIe siècle, en mettant l'accent sur la préparation des repas plutôt que sur les éléments narratifs bibliques qui deviennent secondaires. Cette approche a ouvert la voie aux natures mortes du XVIIe siècle, où les éléments narratifs disparaissent entièrement.
Beuckelaer a également eu une influence notable sur les peintres de natures mortes et d'animaux flamands comme Frans Snyders et sur des peintres italiens du nord tels que Vincenzo Campi et Jacopo Bassano. Ses œuvres, riches en personnages vivides, en objets de nature morte, et en arrière-plans naturels et architecturaux, sont caractérisées par leur essence morale et leur détail illusionniste.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre de Joachim Beuckelaer offre un aperçu fascinant de la vie quotidienne de la Renaissance flamande, ainsi qu'une appréciation profonde de la nature morte et de la scène de marché qui préfigurent le développement de ces genres dans l'art européen.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Joachim Beuckelaer, nous vous invitons à vous inscrire à nos mises à jour. Cette inscription vous permettra d'accéder à des informations exclusives concernant cet artiste influent du XVIe siècle.


Abraham Bloemaert est un peintre et graveur néerlandais (Provinces-unies) du siècle d'or.
Il forme de nombreux élèves et exerce une très forte influence sur le développement de l'art pictural à Utrecht à la charnière entre les xvie et xviie siècles, et plus tard ; de ce fait, il est considéré comme le père de l’école picturale de cette ville. Il compte parmi les représentants les plus importants du maniérisme dans les Pays-Bas septentrionaux. Après une brève période caravagesque, son style évolue progressivement vers le classicisme.


Hans Bol était un peintre, artiste de miniatures, graveur et dessinateur flamand connu pour ses paysages, scènes allégoriques et bibliques, ainsi que des peintures de genre exécutées dans un style maniériste du Nord tardif. Né à Malines en 1534 et décédé à Amsterdam en 1593, Bol a commencé sa carrière en tant que peintre de l'aquarelle et de la tempera sur toile, une spécialité typique de Malines qui servait d'alternative plus abordable aux tapisseries pour la décoration murale. Toutefois, peu de ces œuvres ont survécu en raison de leur support périssable. Il est surtout réputé pour son œuvre graphique étendue, composant dessins et estampes non colorées.
Ses premiers dessins connus montrent l'influence de Pieter Bruegel l'Aîné et une approche réaliste basée sur l'observation de la nature. Bol a également joué un rôle important dans le développement de l'art du paysage aux Pays-Bas. Ses paysages mêlant détails réalistes et éléments imaginaires sont souvent peuplés de figures humaines, qui représentent soit des personnages bibliques soit des gens ordinaires. Il a également illustré les saisons et les mois de l'année, une tradition médiévale ravivée par Bruegel. Bol a poursuivi cette tradition en concevant des séries de gravures des Quatre Saisons et des Douze Mois, qui ont été largement diffusées et ont eu une grande influence sur les artistes contemporains.
Ses travaux sont présents dans des collections majeures telles que le Musée d'art du comté de Los Angeles et la National Gallery of Art de Washington D.C. Vous pouvez retrouver certains de ses travaux tels que "River Landscape" (1578) et "The Crucifixion" (1570) dans ces institutions respectives. Si vous êtes un collectionneur, un commissaire-priseur ou un expert en art et antiquités et que vous souhaitez recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes et événements d'enchères liés à Hans Bol, inscrivez-vous à notre newsletter. Cette souscription vous tiendra informé exclusivement des événements liés à cet artiste emblématique.


Paul Bril, un peintre et graveur flamand, s'est illustré dans l'art du paysage. S'établissant à Rome en 1575, Paul Bril a révolutionné la peinture de paysage en y intégrant une observation minutieuse de la nature et une maîtrise de la perspective aérienne. Son passage du maniérisme flamand à un style plus doux et ouvert reflète une influence mutuelle avec les artistes italiens, notamment Annibale Carracci.
Ses œuvres, souvent peintes sur cuivre ou sur panneau, dépeignent des scènes animées par des chasseurs ou des motifs mythologiques, témoignant d'une remarquable attention au détail et à la lumière. Paul Bril a également contribué à l'évolution du paysage en tant que genre indépendant, marquant ainsi des artistes tels que Claude Lorrain et Agostino Tassi. Devenu directeur de l'Accademia di San Luca en 1621, Bril a joué un rôle clé dans le milieu artistique romain jusqu'à sa mort.
Inscrivez-vous pour découvrir plus sur Paul Bril et restez informés des dernières ventes et événements d'enchères liés à cet artiste pionnier du paysage. Rejoignez-nous pour explorer l'impact durable de Bril sur l'art du paysage et sa contribution à la culture et l'histoire de l'art.


Agnolo di Cosimo di Mariano, également appelé Agnolo Tori, dit Bronzino, était un peintre italien, un représentant important du maniérisme.
Bronzino était un peintre de fresques, de retables, de tableaux de dévotion et de scènes allégoriques et mythologiques. Mais il s'est surtout distingué comme un excellent portraitiste. Comme dans le cas de Raphaël, ses œuvres ont pu être diffusées grâce aux nouvelles possibilités offertes par la gravure.


Pieter Bruegel le Jeune était un peintre flamand renommé pour ses scènes de la vie rurale. Issu d'une dynastie artistique, il a été formé par sa grand-mère maternelle, Mayken Verhulst, avant de devenir maître indépendant dans la Guilde de Saint-Luc à Anvers. Bruegel le Jeune est célèbre pour avoir produit de nombreuses copies et adaptations des compositions de son père, ainsi que pour ses scènes originales caractérisées par des vues élevées et des panoramas vastes peuplés de figures lors de mariages, foires et festivals campagnards.
Ses œuvres, telles que « Le paiement de la dîme » (1615-1617), « Rixe de jeux entre paysans » (1620), et « La Parabole des aveugles » (sans date spécifique), démontrent son talent à capturer l'essence de la vie quotidienne avec une attention particulière aux détails et aux couleurs. Bruegel le Jeune a également excellé dans les paysages d'hiver, comme illustré par « Paysage d'hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux » (1601), une représentation pittoresque de la joie et de la vie dans un cadre hivernal.
Son œuvre « La Tentation de Saint Antoine » (1600) et d'autres compositions telles que « Conversion of Saul » (1590) et « The Tax-Collector's Office » (1615) révèlent sa capacité à aborder des thèmes variés allant du religieux au quotidien, toujours avec une finesse remarquable.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'étude des œuvres de Pieter Bruegel le Jeune offre un aperçu précieux de la peinture flamande et de son évolution au sein de l'une des familles d'artistes les plus influentes de l'époque. Pour rester informés des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Pieter Bruegel le Jeune, nous vous invitons à vous inscrire à nos mises à jour. Cette inscription vous garantira l'accès à des informations exclusives sur des pièces rares et précieuses qui pourraient enrichir votre collection.


Vincenzo Campi était un peintre italien remarquable de la Renaissance tardive. Appartenant à une famille influente d'artistes de Cremona, Campi a été formé sous la tutelle de son frère Giulio et a principalement peint des saints, des portraits, ainsi que des natures mortes de genre, influencé par Pieter Aertsen.
Vincenzo Campi est célèbre pour ses représentations détaillées de scènes de la vie quotidienne, en particulier des marchands et des mangeurs, telles que dans ses œuvres « The Fishmongers » et « The Ricotta Eaters ». Ces peintures dépeignent souvent des personnages du peuple mangeant des aliments considérés comme appropriés pour les classes inférieures, selon les standards de l'époque, comme le montre son œuvre "Fishmongers" où les sujets consomment des aliments tels que des haricots, du pain noir et des oignons verts.
Ses œuvres démontrent un intérêt pour la représentation réaliste de la nourriture et des objets du quotidien, un style qui deviendra plus tard caractéristique de la peinture de genre dans le nord de l'Italie. Le travail de Vincenzo Campi sur ces scènes quotidiennes a été vu comme une préfiguration du réalisme de Caravaggio.
Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve également "Christ in the House of Mary and Martha" et "The Crucifixion", qui témoignent de son habileté à fusionner le style maniériste lombard avec des éléments réalistes.
Les œuvres de Vincenzo Campi sont dispersées dans divers musées, comme la Pinacoteca di Brera à Milan, le Musée de La Roche-sur-Yon, le Musée des Beaux-Arts de Lyon et le Musée du Prado à Madrid. Elles restent une source précieuse pour les collectionneurs et les experts en art, offrant un aperçu unique de la peinture de genre de la Renaissance italienne.
Pour rester informé sur les nouvelles ventes et les événements d'enchères liés à Vincenzo Campi, n'hésitez pas à vous inscrire à nos mises à jour.


Peter Candid était un peintre, un créateur de tapisseries, un dessinateur et un sculpteur flamand.
Peter Candid a travaillé principalement en Italie et en Allemagne. Il a été artiste à la cour des Médicis à Florence et à la cour bavaroise du duc Guillaume V et de son successeur Maximilien Ier à Munich.
Ses tableaux vont des peintures historiques aux portraits, en passant par les scènes mythologiques et les allégories. Il a créé de grands retables ainsi que des motifs décoratifs complexes.
Le style de Candide se caractérise par une combinaison d'influences italiennes et flamandes, avec un accent particulier sur les représentations détaillées et réalistes de la forme humaine.


Agostino Carracci, peintre et graveur italien, a marqué l'histoire de l'art par son talent et son innovation. Membre d'une famille d'artistes de renom, il a contribué, aux côtés de son frère Annibale et de son cousin Ludovico, à l'essor de l'art baroque, en se démarquant par son approche classique et réaliste. Ses œuvres, qui combinent habilement réalisme et idéalisme, ont exercé une influence notable sur les générations suivantes d'artistes.
Parmi ses réalisations les plus célèbres, on retrouve la « Madonna and Child with Saints » exposée à la Galleria nazionale di Parma et « The Last Communion of Saint Jerome » à la Pinacoteca Nazionale di Bologna. Ces œuvres témoignent de sa maîtrise technique et de sa capacité à transmettre émotion et spiritualité à travers ses sujets.
Agostino Carraccia également laissé son empreinte dans le domaine de la gravure, où son talent a permis de diffuser largement son art et celui de ses contemporains. Ses gravures, appréciées pour leur finesse et leur expressivité, ont contribué à sa renommée bien au-delà des frontières de l'Italie.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre d'Agostino Carracci reste un témoignage précieux de l'innovation et de l'élégance de l'art baroque. Ses peintures et gravures ne cessent d'inspirer admiration et étude, soulignant l'importance de son héritage artistique.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Agostino Carracci, inscrivez-vous à nos mises à jour. Votre passion pour l'art mérite les dernières nouvelles du monde artistique!


Alessandro Casolani ou Casolano ou Alessandro della Torre est un des derniers peintres italiens de l'école siennoise de la Renaissance. Élève de Arcangelo Salimbeni et de Cristoforo Roncalli, ses œuvres se trouvent principalement dans les églises de Sienne, les musées de la ville, dont la fondation Monte dei Paschi di Siena, et quelques-unes sont conservées à Naples et à Gênes.


Giovanni Battista Castello dit Il Bergamasco est un peintre, un architecte et un sculpteur italien du xvie siècle, dont l'œuvre se situe à la frontière du maniérisme et du baroque. Il se rattache à l'école génoise. Son surnom permet de le distinguer d'un autre peintre miniaturiste génois homonyme.


Bernardo Castello ou Castelli est un peintre italien baroque, de la famille d'artistes Castello active à Gênes. Bernardo Castello commence son apprentissage auprès d'Alessandro Semini et de Luca Cambiaso. Ami de Torquato Tasso, sous son influence il conçoit les figures du Gerusalemme Liberata. Certains de ses sujets ont été gravés par Agostino Carracci. Un certain nombre de ses travaux sont exécutés à Gênes et il a été utilisé ainsi qu'à Rome et à la cour du duc de Savoie.


Bartolomeo Cesi est un peintre italien baroque des xvie et xviie siècles, appartenant à l'école bolonaise. Issu d'une famille riche de Bologne, Bartolomeo Cesi étudie avec Giovanni Francesco Bezzi. À Bologne, il contribue aux travaux du Duomo, à la basilique Santo Stefano et à la basilique San Domenico. Il collabore avec Lodovico Carracci et Prospero Fontana sur quelques projets. Sa pieuse sobriété picturale a été influencée par son amitié avec le cardinal Gabriele Paleotti de Bologne.


Pieter Claesz est un peintre de nature morte néerlandais (Provinces-Unies) du siècle d'or. Il est un des représentants du baroque.
Si Claesz utilisa dans ses premières œuvres une palette monochromatique de tons gris, bruns et verts, ses «pronkstilleven», natures mortes «d’apparat», plus tardives, allaient en revanche être sensiblement plus colorées.


François Clouet est un important portraitiste français de la Renaissance.
François est le fils du peintre Jean Clouet (1485-1540), auprès duquel il a étudié la peinture. Il devint le portraitiste favori des rois François Ier, Henri II, François II et Charles IX.
François Clouet est réputé pour sa maîtrise, sa capacité à rendre avec précision le caractère des personnages et à peindre méticuleusement leurs costumes.


Domenico Cresti ou Crespi, dit le Passignano est un peintre italien du maniérisme tardif. Son style est semblable à celui de Bernardino Poccetti, caractérisé par un dessin net et une couleur vive. Réputé pour sa rapidité, il est possible aussi que cette hâte soit la cause de la disparition de beaucoup de ses fresques.


Giovanni da Bologna, également connu sous les noms de Jean de Boulogne (français), Giambologna (italien), Fiammingo (italien) et Jehan Boulongne (flamand), est le dernier sculpteur italien important de la Renaissance. Il possédait un vaste atelier produisant des œuvres de grande et de petite taille en bronze et en marbre dans un style maniériste tardif.


Antonio da Correggio, de son vrai nom Antonio Allegri, était un peintre italien remarquable de la Renaissance, principalement actif à Parme. Il est reconnu pour son apport significatif à la peinture de fresques illusionnistes et a exercé une grande influence sur les artistes baroques et rococo ultérieurs. Antonio da Correggio est célèbre pour ses fresques au dôme de l'église San Giovanni Evangelista et de la cathédrale de Parme, ainsi que pour une série d'œuvres majeures sur toile.
Son travail, notamment dans la décoration de la coupole de la cathédrale de Parme avec l'Assomption de la Vierge, démontre une utilisation innovante de la perspective pour créer une illusion de profondeur, impliquant le spectateur dans une expérience visuelle dynamique et immersive. Ses peintures mythologiques, telles que "Jupiter et Io" et "Léda et le cygne", montrent un intérêt pour l'exploration de la sensualité et de l'émotion, caractéristiques qui préfigurent l'art baroque.
En plus de son travail en fresque, Antonio da Correggio a réalisé plusieurs tableaux influents et des pièces de dévotion plus petites. Parmi ses élèves, Parmigianino est le plus connu, ce qui témoigne de l'impact durable de Correggio sur la peinture italienne. Malgré le peu d'informations sur sa vie, l'œuvre de Correggio reste une référence essentielle pour comprendre l'évolution de l'art européen de la Renaissance vers le Baroque.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, les œuvres de Correggio offrent un aperçu précieux de la transition stylistique dans la peinture italienne. Si vous souhaitez rester informé des nouveautés et des événements de vente liés à Antonio da Correggio, envisagez de vous inscrire à des mises à jour ciblées.


Jacopo da Empoli, de son vrai nom Jacopo Chimenti, était un peintre italien de premier plan, représentant du contre-maniérisme dans l'art italien. Ce mouvement emprunte certains traits au maniérisme, mais revient résolument au réalisme, à l'harmonie et à l'équilibre de la Haute Renaissance.
Jacopo da Empoli a reçu sa formation artistique dans l'atelier de Maso da San Friano et s'est inspiré des œuvres de Pontormo et de Santi di Tito. Il créa à Florence, dans de petites villes de Toscane et se rendit même à Gênes.
Jacopo da Empoli a réalisé des peintures religieuses et des portraits, mais une caractéristique intéressante de son œuvre était ses natures mortes uniques, complètement différentes de celles des maîtres hollandais de l'époque.


Leonardo da Pistoia, également connu sous le nom de Leonardo Grazia, est né en 1502 et décédé vers 1548. Ce peintre italien, représentatif de l'école maniériste, est originaire de la ville de Pistoia en Toscane et a passé une partie importante de sa carrière à Naples.
Parmi ses œuvres les plus notables, on trouve la "Présentation au Temple", datant de 1544, qui démontre son talent dans l'utilisation des couleurs et la composition complexe, caractéristiques de la période maniériste. Durant sa carrière, il a travaillé à Rome sous la direction de Gianfrancesco Penni, un collaborateur de Raphaël, et était connu pour être un copiste des œuvres de ce dernier.
Leonardo da Pistoia a également peint pour des églises importantes à Naples, notamment Santa Maria del Parto a Mergellina, San Domenico Maggiore et Monte Oliveto. Parmi ses élèves à Naples figuraient des artistes comme Girolamo Siciolante da Sermoneta et Francesco Curia.
Son style est souvent associé à celui de Fra Bartolomeo et surtout de Raphaël, et il est reconnu pour ses copies de plusieurs œuvres de Raphaël. Une de ses copies, la "Madonna et l'Enfant" datant de 1516, se trouve dans les Staatliche Museen à Berlin, et s'inspire de la "Madonna del Baldacchino" de Raphaël.
Pour les amateurs d'art et les collectionneurs, Leonardo da Pistoia reste une figure intéressante de la Renaissance italienne, représentant le lien entre l'école de Florence et celle de Rome, et témoignant de la transition vers le maniérisme dans l'art italien.


Jacopo da Pontormo, de son vrai nom Jacopo Carucci, était un peintre italien de l'école florentine, né le 24 mai 1494 à Pontormo, près d'Empoli, et décédé le 2 janvier 1557 à Florence. Il est célèbre pour son style maniériste caractérisé par des poses enchevêtrées et une perspective ambiguë, ses figures semblant souvent flotter dans un espace incertain, libérées des forces de gravité. Pontormo s'est démarqué de la haute Renaissance classique pour créer un style plus personnel et expressif, parfois classé comme précurseur du maniérisme.
Parmi ses œuvres principales à Florence, l'altarpiece de la Déposition de la Croix (1528), conservée dans la chapelle Capponi de l'église Santa Felicita, est souvent considérée comme son chef-d'œuvre. Cette composition tourbillonnante et complexe illustre parfaitement la transition de Pontormo vers le maniérisme, avec des formes fortement modelées et des couleurs vives.
Pontormo a également réalisé des fresques dans la villa Médicis de Poggio a Caiano, représentant le mythe classique de Vertumnus et Pomona, démontrant ainsi sa capacité à travailler dans un style pastoral peu commun pour les peintres florentins de l'époque.
Son tableau « Madonna with Child and Saints », également connu sous le nom de retable Pucci, est son plus grand tableau à l'huile et l'une des rares œuvres de Pontormo encore à son emplacement d'origine. Cette pièce, qui a reçu les éloges de Vasari, montre l'influence de Da Vinci à travers l'utilisation du clair-obscur et du sfumato, tout en s'éloignant de l'harmonie et de l'équilibre favorisés par ses maîtres antérieurs, explorant ainsi un nouveau type de rythme inspiré en partie par les gravures sur bois de la Passion de Albrecht Dürer.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre de Jacopo da Pontormo offre une perspective unique sur une période de transition dans l'art italien, marquant le passage de la Renaissance au maniérisme. Si vous souhaitez rester informé sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Jacopo da Pontormo, nous vous invitons à vous inscrire pour des mises à jour spécifiques à cet artiste remarquable.


Vincenzo dalle Destre ou Vincenzo dai Destri était un peintre italien qui a travaillé à Trévise et à Venise à partir de 1488.
En 1530, Destre fut inclus parmi les membres de la confrérie des artistes de Venise. Il a peint des autels et des églises avec des scènes de la Bible et ses compétences étaient très appréciées par ses contemporains.


Jacob de Backer était un peintre flamand.
On sait qu'il a travaillé à Anvers entre 1571 et 1585 et qu'il a été un peintre très prolifique. De nombreux tableaux et retables à Anvers et en Italie sont signés de son nom. Bakker a également créé de nombreuses compositions élaborées sur des sujets allégoriques.


Louis de Caullery est un peintre flamand. Il est connu pour ses scènes d'architecture, vues de ville, scènes de genre, compositions allégoriques et peintures d'histoire. Il est l'un des pionniers du genre artistique des réunions de cour et des fêtes champêtres dans la peinture flamande.


Cornelis Cornelisz. van Haarlem était un peintre, dessinateur et architecte néerlandais. Avec Karel van Mander et Hendrik Goltzius, il est l'un des principaux artistes du maniérisme néerlandais de l'école de Haarlem, plus communément appelé Cornelis van Haarlem.


Juan Fernández de Navarrete, peintre espagnol de la Renaissance, est reconnu pour son style maniériste et sa contribution au ténébrisme castellan. Né en 1526 à Logroño, en Espagne, et décédé à Tolède en 1579, il est surnommé "El Mudo" (Le Muet) en raison de la surdité qu'il a contractée dans son enfance, ce qui l'a empêché d'apprendre à parler.
Ses premières leçons d'art viennent de Fray Vicente de Santo Domingo, un moine Hieronymite à Estella, et avec Becerra. Plus tard, il étudie en Italie, notamment à Venise sous la tutelle de Titien, et dans d'autres villes comme Naples, Rome, Florence et Milan.
En 1568, Philippe II d'Espagne le nomme peintre du roi et l'emploie pour exécuter des œuvres pour l'Escorial. Navarrete a travaillé principalement sur ce projet, laissant derrière lui des œuvres telles que "Le Baptême du Christ", "La Nativité" et "Abraham recevant les Trois Anges". Ses œuvres se caractérisent par leur audace et leur liberté dans la conception, ainsi que par une coloration riche et chaleureuse qui lui a valu le surnom de "Titien espagnol".
Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve également "L'Apparition du Christ à sa mère" et "L'Enterrement de Saint Laurent", ce dernier étant inachevé à sa mort. Ces peintures sont conservées au monastère de l'Escorial. Ses contributions à la peinture du premier baroque ont été fortement influencées par l'idéologie de la Contre-Réforme, qui a joué un rôle clé dans le développement de la peinture de cette époque.
Pour les collectionneurs et les experts en art et en antiquités, l'œuvre de Navarrete représente un pan important de l'histoire de l'art espagnol. Ses tableaux, exposés dans des lieux tels que le Musée du Prado, sont des témoins précieux de la fusion de l'influence italienne avec l'art espagnol de la Renaissance.
Si vous êtes intéressé par des mises à jour sur les ventes et les événements d'enchères relatifs aux œuvres de Juan Fernández de Navarrete, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Restez informé des dernières actualités et découvertes liées à ce maître du ténébrisme castellan.


Blas de Prado, peintre espagnol du XVIe siècle, est reconnu pour son talent diversifié et sa contribution significative à l'art de son époque. Né vers 1545 près de Tolède, Prado a été l'élève du célèbre Alonso Berruguete. Son œuvre, bien que limitée en nombre, se distingue par une grande variété de techniques, y compris la peinture à l'huile, le temple, et la fresque.
Ce qui rend Prado remarquable, c'est son influence dans l'introduction du genre de la nature morte en Espagne. Il est également célébré pour ses compétences en portrait, ayant travaillé à la cour de Felipe II et ayant été envoyé au Maroc pour peindre le portrait du Sharif. Ses œuvres reflètent une connaissance profonde du classicisme romaniste, possiblement influencée par un voyage en Italie et par les œuvres de Michel-Ange.
Parmi les œuvres les plus emblématiques de Prado, citons "La Sainte Famille avec Saint Ildefonse, Saint Jean l'Évangéliste et le maître Alonso de Villegas", réalisée en 1589 et actuellement exposée au Musée du Prado. Une autre pièce notable est la "Descente de la Croix" à la Cathédrale de Valence, une œuvre qui démontre sa maîtrise de la forme et de la composition.
Blas de Prado reste une figure inspirante dans l'histoire de l'art espagnol, particulièrement pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités. Pour ceux intéressés par l'œuvre de Prado et les événements liés, nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les enchères en rapport avec ce peintre illustre. Votre abonnement sera une fenêtre privilégiée sur le monde fascinant de Blas de Prado.


Pedro de Raxis, peintre et dorador espagnol, est célèbre pour son influence significative dans l’École de Grenade. Originaire d'Alcalá la Real, il est membre d'une famille d'artistes éminents. Raxis s'est distingué dans l'art du estofado, une technique combinant peinture et dorure, reconnue pour sa complexité et son esthétisme. Son œuvre se caractérise par un style narratif et un usage vibrant des couleurs, traits distinctifs de l'époque baroque.
Ses travaux majeurs, tels que les retablos de la Cathédrale de Granada et les peintures de l'Iglesia de San Cecilio, témoignent de sa maîtrise technique et de sa capacité à capturer la spiritualité de ses sujets. Ses peintures, notamment «Aparición de la Virgen a San Jacinto» et «Milagro de San Cosme y San Damián», exposées au Museo de Bellas Artes de Granada, illustrent parfaitement cette fusion entre narration religieuse et richesse chromatique.
Pour les collectionneurs et les passionnés d'art, les œuvres de Pedro de Raxis offrent un aperçu fascinant de la culture artistique de la Renaissance espagnole. Si vous souhaitez rester informé des ventes et des événements d'enchères liés à Pedro de Raxis, inscrivez-vous à nos mises à jour.


Perino del Vaga, né Piero Bonaccorsi, était un peintre maniériste italien.
Les peintures de Perino del Vaga sont considérées comme un lien entre le style romain Rafaelic et le maniérisme florentin. Nombre de ses œuvres étaient déjà gravées de son vivant.


Nicolò dell'Abate était un artiste italien de la Renaissance, né vers 1509 à Modène et décédé en 1571 à Fontainebleau, en France. Spécialisé dans la peinture et le fresque, il est souvent associé à l'école bolonaise et au style maniériste. Dell'Abate a joué un rôle crucial dans l'introduction de l'art de la Renaissance italienne en France, notamment à travers son travail au Château de Fontainebleau sous la direction de Francesco Primaticcio.
Son œuvre est marquée par une influence significative des peintres Correggio et Parmigianino, particulièrement visible dans ses paysages et ses scènes mythologiques. Parmi ses travaux les plus célèbres, on compte ses fresques à Fontainebleau et des toiles portatives de sujets mythologiques destinées à des clients privés. Dell'Abate est également connu pour ses dessins élégants et ses décors éphémères créés pour des occasions festives à la cour de France.
Ses œuvres se caractérisent souvent par l'intégration de paysages à des récits mythologiques, une thématique qui influencera plus tard des artistes français tels que Claude Lorrain et Nicolas Poussin. Bien que nombre de ses fresques n'aient pas survécu, certaines de ses créations peuvent être admirées dans des institutions telles que le Louvre et la National Gallery de Londres.
Pour rester informé des dernières actualités sur les ventes et les événements d'enchères liés à Nicolò dell'Abate, inscrivez-vous à nos mises à jour. Ce service vous alertera uniquement sur les nouvelles ventes de produits et les événements d'enchères concernant cet artiste.


Rutilio Manetti est un peintre italien de l'école siennoise. Rutilio Manetti reçut sa formation à Sienne auprès des partisans siennois du Barocci, Francesco Vanni et Ventura Salimbeni. Ses deux Scènes de la vie de San Galgano, en l'église San Raimondo al Rifugio de Sienne, en 1613, témoignent de nouvelles recherches, toujours plus tournées vers le naturalisme. Dans les œuvres suivantes, il se convertit à la peinture caravagesque, parvenue jusqu'à lui par l'intermédiaire d'Orazio et Artemisia Gentileschi, ainsi que du jeune Guerchin, et qu'il découvrit aussi lors d'un voyage à Rome en 1615. À la suite de cette découverte, il se consacra aux thèmes religieux, mais sa conversion est plus explicite dans des sujets profanes.


Santi di Tito est un peintre maniériste italien de l'école florentine. En 1554, il s'inscrit à la compagnia di San Luca, la corporation florentine des peintres, mais on sait peu de sa production de cette époque. Il voyage à Rome de 1558 à 1564 où il peut s'affronter aux talents plus modernes du maniérisme (le classicisme des disciples de Raphaël). Dans la ville papale, il œuvre dans les entreprises décoratives les plus importantes du moment. Revenu à Florence, ses premières œuvres empruntent encore les conventions typiques de la manière romaine. Sa personnalité de peintre émerge quand il s'oriente vers une simplification de son style par retour à la simplicité et à la sobriété du début du Cinquecento florentin. Dans les années 1570, déjà impressionné par le climat spirituel qui suit le Concile de Trente, il commence une peinture aux coloris doux et aux compositions familières, qui rappelle Andrea del Sarto et les Florentins du xve siècle.


Tiberio di Tito est un peintre de la renaissance italienne, le fils du peintre Santi di Tito.
Il se spécialise dans les portraits de la noblesse florentine, ce qui lui donne une certaine renommée et lui procure même des commandes pour son art en général.
Son style est magnifique mais fortement marqué de l'idéalisation des effigies aristocrates.


Dosso Dossi, de son vrai nom Giovanni di Niccolò de Lutero ou Luteri, est un peintre italien de l'école de Ferrare, peignant dans un style principalement influencé par la peinture vénitienne, en particulier par Giorgione et le début du Titien.
De 1514 à sa mort, il fut le principal artiste actif à la cour des ducs d'Este de Ferrare et de Modène, dont la petite cour valorisait sa réputation de centre artistique, à l'époque de L'Arioste, dont il fut l'interprète des évocations fantastiques. Il a souvent travaillé avec son jeune frère Battista Dossi, qui avait travaillé sous la direction de Raphaël. Il a peint de nombreux sujets mythologiques et allégories avec une atmosphère plutôt onirique et des disharmonies de couleurs souvent frappantes. Ses portraits montrent aussi souvent des poses ou des expressions plutôt inhabituelles pour des œuvres de cour.


Jean Duvet est un graveur et orfèvre français.
Également décorateur, en particulier à l'occasion de fêtes royales fastueuses, émailleur et médailleur, il est notamment connu pour avoir été un des premiers maîtres français à graver au burin. Il avait également un talent en matière de gravure et de ciselure des métaux précieux. Son œuvre réputée originale, très rare, où des thèmes de préciosités cohabitent avec la naïveté des primitifs, reste isolée dans l'art du xvie siècle. Jean Duvet est aussi parfois appelé le «Dürer français».


Lucas van Valckenborch est un peintre flamand.
Lucas van Valckenborch est principalement connu comme peintre paysager dans la lignée de Pieter Brueghel l'Ancien. Il peint de préférence des scènes de saison, dans lesquelles il représente le travail des paysans et les amusements des bourgeois. Il en résulte aussi des scènes de marché au cours des différentes saisons. Ses paysages donnent souvent une impression de grande précision topographique, bien qu'ils se conforment à la conception ancienne de ce qu'on appelle le «paysage universel» (Weltlandschaft) et ressortent donc de l'imaginaire. Il peint également des portraits.


Odoardo Fialetti dit Édouard Viallet est un peintre et graveur italien de l'époque renaissante tardive. Le jeune-homme entre comme jeune apprenti dans l'atelier de Giovanni Battista Cremonini. Il part en voyage ensuite pour Rome afin de compléter sa formation, puis, au bout de neuf ans, s'installe à Padoue puis Venise, pour travailler dans l'atelier du Tintoret. Après la mort de ce dernier en 1594, il travaille aux côtés de Palma il Giovane, Domenico Tintoretto et Sante Peranda, peintres qui vont jeter les bases du baroque, tout en perpétuant la tradition vénitienne maniériste tardive.
De 1604 à 1612, il est membre de la confrérie vénitienne Fraglia dei Pittori.
À Venise même, il exécute une peinture représentant Sainte Agnès pour l'église San Nicolò da Tolentino et une composition inspirée d'un épisode de la vie de saint Dominique (« le paiement du passeur ») pour la sacristie de la basilique San Zanipolo. On compte aussi quatre portraits de doges conservés dans la Royal Collection à Hampton Court.
Son activité de graveur est beaucoup plus importante. Sont répertoriées pas moins de 240 estampes, dont certaines reprennent des thèmes à Agostino Carracci. Sa production, qui couvre à la fois des traductions et des sujets de sa propre invention, va du thème religieux au grotesque et au mythologique.
Le manuel d'anatomie intitulé Il vero modo et ordine per dissegnar tutte le parti et membra del corpo humano publié une première fois en 1608, est illustré des gravures de Fialetti.


Frans Floris de Vriendt l'Ancien était un peintre et graveur flamand du XVIe siècle.
Le style artistique de Frans Floris a été fortement influencé par la Renaissance italienne. Il a combiné des éléments du maniérisme italien avec sa propre interprétation, créant un style distinctif caractérisé par l'attention portée aux détails, des couleurs vives et des compositions dynamiques.
Frans Floris était connu pour ses peintures historiques et mythologiques à grande échelle, qui représentaient souvent des sujets complexes et comprenaient de nombreux personnages. Ses œuvres démontrent sa capacité à créer des scènes dramatiques et évocatrices, explorant les thèmes de la religion, de la mythologie et de l'émotion humaine.


Lavinia Fontana est une peintre italienne maniériste de l'école romaine.
Portraitiste célèbre dès la fin des années 1580, elle reçoit d'importantes commandes, non seulement de nobles dames mais également d'hommes importants et de lettrés. Les portraits d'humanistes qu'elle réalise entre 1575 et 1585 font preuve d'un rendu psychologique des émotions.


Giuseppe Franco, peintre italien actif entre 1565 et 1628, reste une figure énigmatique dans la riche héritage de l'histoire de l'art. Connu sous différents noms, dont Giuseppe Franchi, Giuseppe Monti et Giuseppe dalle Lodole, ses diverses appellations reflètent les multiples facettes de son œuvre et la fluidité artistique de l'époque.
Enraciné dans la transition entre la Renaissance et le Baroque, l'art de Franco se caractérise par ses compositions dynamiques et son intensité émotionnelle. Bien que les détails spécifiques de son œuvre soient moins documentés, les œuvres connues suggèrent une maîtrise de la forme et de la couleur, incarnant l'évolution des styles de son époque. Les peintures de Franco, probablement trouvées dans des églises italiennes et des collections privées, offrent un aperçu des récits religieux et culturels qui prévalaient au cours de sa vie.
Les contributions de Franco à l'art et à la culture sont importantes en raison de leur contexte historique et de la lumière qu'elles jettent sur les développements esthétiques de l'époque. Son style, révélateur de la vitalité naissante du premier baroque, aurait joué un rôle dans la transition entre l'harmonie classique de la Renaissance et le drame expressif du baroque.
Pour les collectionneurs et les experts en art et en antiquités, les œuvres de Giuseppe Franco représentent une fascinante pièce de puzzle de l'histoire, qui comble les lacunes entre les étapes artistiques connues. Ses peintures, si elles existaient encore, seraient appréciées non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leur valeur historique, car elles offrent un aperçu des paradigmes changeants de l'époque.
Pour explorer le mystère et la beauté de l'art de Giuseppe Franco et rester informé des découvertes potentielles, des ventes et des événements de vente aux enchères liés à son œuvre, il est recommandé de s'inscrire aux mises à jour. Cet abonnement garantit un accès direct aux informations les plus récentes et s'adresse tout particulièrement aux amateurs d'art historique et d'antiquités.


Philips Galle est un graveur flamand, membre d'une célèbre famille de graveurs. Il a pratiqué la gravure sur cuivre, le dessin, le commerce de gravures, l'édition et l'écriture.
Il grave d’après nature un grand nombre de ses contemporains humanistes, parmi lesquels Vésale, Erasme, Guillaume Budé ou Thomas More. Il s’illustre ainsi comme l’un des premiers auteurs de recueils de portraits d’hommes savants du XVIe siècle.


Orazio Gentileschi, un peintre italien de l'époque baroque, est reconnu pour son passage d'un style maniériste initial à une adoption brève mais significative de la méthode naturaliste de Caravage, avant de développer un style courtois et international marqué par l'élégance et la finesse dans ses œuvres tardives. Né à Pise, Orazio a travaillé dans diverses villes italiennes et à l'étranger, notamment à Paris et Londres, où il a servi à la cour du roi Charles Ier. Ses relations avec des figures de l'aristocratie et de la monarchie témoignent de son succès et de sa réputation internationale.
Parmi ses œuvres notables, on retrouve des fresques pour la basilique Saint-Pierre et des tableaux pour des mécènes dans les Marches romaines. Ses peintures de la période anglaise, comme les deux versions de "La Découverte de Moïse", illustrent une transition vers un style plus élégant et maîtrisé. La fin de sa carrière est marquée par des œuvres pour la reine Henrietta Maria à Greenwich, illustrant une allégorie de la Paix régnant sur les Arts, des travaux qui mettent en lumière son évolution artistique et ses contributions au baroque international.
Pour ceux qui s'intéressent à l'art baroque et à l'histoire de la peinture, les œuvres d'Orazio Gentileschi offrent un aperçu précieux de la transition stylistique de l'époque, mêlant influence caravagesque et élégance de la cour.
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et les événements d'enchères liés à Orazio Gentileschi.


Giorgio Ghisi est un peintre italien maniériste et un graveur de la Renaissance, actif au XVIe siècle.
Giorgio Ghisi a été un élève de Giulio Romano. Dans les années 1540 il séjourna à Rome où il étudia les œuvres des grands maîtres.
Bien qu'il ait reproduit des œuvres de nombreux artistes, il a aussi gravé à partir de ses propres dessins.


Hendrick Goltzius est un dessinateur, peintre et graveur néerlandais.
Ses gravures, très prisées, issues de ses propres dessins ou transposant les œuvres de ses contemporains, contribuèrent efficacement à la diffusion du maniérisme en Europe.


Jacob Grimmer était un peintre flamand actif à la fin de la Renaissance. Il s'est spécialisé dans les paysages et les scènes de genre, dépeignant souvent la vie quotidienne des paysans.
Son style a été fortement influencé par Pieter Bruegel l'Ancien et par les œuvres de Léonard de Vinci et de Raphaël.
Les peintures de Grimmer se caractérisent par des représentations détaillées et réalistes de la nature. Ses paysages sont caractérisés par de grandes étendues et des détails complexes.
Jacob Grimmer était connu pour sa capacité à saisir les nuances du comportement humain. Ses œuvres de genre dépeignent donc la vie des paysans avec une touche d'humour et de fantaisie.


Dirck Jacobsz était un peintre néerlandais de la Renaissance. Issu d'une famille d'artistes, il a été formé par son père, Jacob Cornelisz van Oostsanen, et a profondément été influencé par le style maniériste de Jan van Scorel, un autre peintre d'Amsterdam. Jacobsz est particulièrement reconnu pour avoir peint en 1529 « Les Arbalétriers », considéré comme le premier portrait de milice dans l'histoire néerlandaise, marquant ainsi le début d'une spécialité artistique dans les Pays-Bas du Nord.
Spécialisé dans le portrait, en particulier les portraits de groupe des membres de compagnies de la garde civique, Dirck Jacobsz a été l'un des premiers spécialistes nord-néerlandais dans ce domaine. Ses œuvres comprennent plusieurs portraits de gardes civiques, ainsi qu'un portrait signé d'un homme inconnu de 38 ans. Bien qu'il soit principalement connu comme portraitiste, son inventaire de biens ne mentionnait aucun portrait, mais répertoriait six peintures à thèmes religieux.
Parmi ses œuvres notables, on compte également des collaborations avec son père et peut-être une participation en 1528 à un retable perdu pour l'abbaye d'Egmond. Malgré sa réputation principalement établie dans le portrait, Jacobsz a également laissé un héritage dans la peinture religieuse et les scènes de milice, des contributions importantes à la spécialité du portrait de groupe dans la peinture hollandaise.
Les œuvres de Dirck Jacobsz, telles que les peintures de milice en trois parties et le portrait de Pompejus Occo, sont conservées dans des institutions comme le musée d'Amsterdam, témoignant de son apport à l'art néerlandais de la Renaissance. Son style distinctif et son influence sur le portrait de groupe font de lui une figure marquante de la peinture néerlandaise du XVIe siècle.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités intéressés par Dirck Jacobsz et son œuvre, nous vous invitons à vous inscrire à nos mises à jour. Cette inscription vous permettra d'accéder à des informations exclusives sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à cet artiste emblématique de la Renaissance néerlandaise.


Martin Kober était un peintre polonais de la seconde moitié du XVIe siècle, d'origine allemande. Il est connu comme portraitiste de cour, fondateur de ce genre en Pologne.
Kober était un peintre de cour qui a travaillé avec divers monarques d'Europe centrale, dont le Saint Empereur romain, les rois et reines polonais Étienne Bathory, Rodolphe II, Anna Jagiellonka et Sigismond III Vasa. Kober a été le premier artiste polonais à se spécialiser dans le portrait officiel. Son travail a eu une influence significative sur l'iconographie royale et a joué un rôle important dans le développement de l'art du portrait polonais. Kober était également un représentant important du premier baroque et son style a trouvé de nombreux imitateurs.


Marin le Bourgeoys était un artiste et inventeur français distingué, célèbre pour sa création du mécanisme à silex qui a révolutionné les armes à feu pendant plus de deux siècles. Né dans une famille d'artisans estimés à Lisieux, en Normandie, Marin le Bourgeoys a d'abord reçu une formation de peintre, avant d'être acclamé comme armurier, inventeur et luthier.
Ses talents ont rapidement attiré l'attention de la royauté ; en 1598, le roi Henri IV l'a nommé "valet de chambre" à la cour royale, ce qui témoigne de sa position estimée dans les domaines de l'art et de l'innovation. L'ingéniosité de Le Bourgeoys s'est étendue au-delà de la cour ; son mécanisme à silex, inventé au début du XVIIe siècle, a constitué un développement essentiel dans la technologie des armes à feu. Ce mécanisme comportait un dispositif de frappe qui, lorsqu'on appuyait sur la gâchette, frappait un percuteur pour enflammer l'amorce de la cartouche du pistolet, une conception si avancée qu'elle est restée en usage pendant plus de deux siècles.
En tant qu'artiste, le Bourgeoys ne s'est pas limité à l'aspect fonctionnel ; il a également créé des objets de luxe et des horloges, et a incarné l'esprit d'un humaniste cultivé de la Renaissance évoluant dans des cercles cultivés. Son héritage dans le monde de l'art est marqué par des œuvres telles que le portrait d'Henri IV, récemment acquis par le musée de l'Armée, qui témoigne de l'appréciation durable de ses prouesses artistiques.
Pour les collectionneurs, les commissaires-priseurs et les experts en art et en antiquités, les contributions de Marin le Bourgeoys à l'art et à la technologie des armes à feu constituent une riche tapisserie d'importance historique et culturelle. Pour rester informé des mises à jour et des découvertes concernant Marin le Bourgeoys, inscrivez-vous à notre lettre d'information exclusive.