L'œil du conservateur: la collection du professeur Dr Karin von Maur
Alexander Calder était un artiste américain, célèbre pour ses contributions significatives à la sculpture moderne. Né en 1898 en Pennsylvanie et décédé en 1976 à New York, Calder a révolutionné la sculpture en introduisant le mouvement à travers ses mobiles, des assemblages de feuilles de métal et de fils activés par les courants d'air, ainsi que ses stabiles, d'énormes structures extérieures en métal qui suggèrent le mouvement sans bouger. Son héritage familial artistique, avec une mère peintre et un père ainsi qu'un grand-père sculpteurs, n'a pas empêché Calder d'explorer d'abord une carrière en génie mécanique avant de se tourner définitivement vers l'art.
Calder a commencé à gagner une reconnaissance internationale dès les années 1940 et 1950, devenant l'un des sculpteurs américains les plus reconnus de son époque. Ses œuvres, caractérisées par leur nature ludique et abstraite, sont devenues emblématiques dans l'espace public et dans les collections de musées prestigieux comme le Whitney Museum of American Art, le Guggenheim Museum, le Museum of Modern Art à New York, la National Gallery of Art à Washington, D.C., et le Centre Georges Pompidou à Paris. Outre ses sculptures, Calder a également produit des peintures, des miniatures, des illustrations de livres pour enfants, des décors de théâtre, des bijoux, des tapisseries, des tapis, et même des affiches politiques.
Quelques-unes de ses œuvres majeures incluent le mobile ".125" pour l'aéroport John F. Kennedy à New York, "Teodelapio" pour la ville de Spoleto en Italie, et "Flamingo", une stabile en acier peint en rouge pour le Federal Center Plaza à Chicago. En reconnaissance de son travail pionnier, Calder a été honoré à titre posthume par la Médaille présidentielle de la Liberté en 1977, après avoir refusé de l'accepter de la part de Gerald Ford un an plus tôt en protestation contre la guerre du Vietnam.
Pour découvrir davantage sur l'œuvre d'Alexander Calder et voir certaines de ses réalisations, les collections de la National Gallery of Art offrent un aperçu fascinant de son travail, incluant des pièces telles que "Cow" (1929), "Aztec Josephine Baker" (c. 1929), et une variété de ses mobiles et stabiles iconiques.
Pour ceux passionnés par l'art de Calder et souhaitant rester informés des ventes de produits et des événements d'enchères le concernant, nous vous invitons à vous inscrire à nos mises à jour. Cette souscription vous garantit de ne pas manquer les dernières nouvelles liées à Alexander Calder, assurant ainsi aux collectionneurs et aux experts en art et antiquités un accès privilégié à ces informations précieuses.
Alexander Calder était un artiste américain, célèbre pour ses contributions significatives à la sculpture moderne. Né en 1898 en Pennsylvanie et décédé en 1976 à New York, Calder a révolutionné la sculpture en introduisant le mouvement à travers ses mobiles, des assemblages de feuilles de métal et de fils activés par les courants d'air, ainsi que ses stabiles, d'énormes structures extérieures en métal qui suggèrent le mouvement sans bouger. Son héritage familial artistique, avec une mère peintre et un père ainsi qu'un grand-père sculpteurs, n'a pas empêché Calder d'explorer d'abord une carrière en génie mécanique avant de se tourner définitivement vers l'art.
Calder a commencé à gagner une reconnaissance internationale dès les années 1940 et 1950, devenant l'un des sculpteurs américains les plus reconnus de son époque. Ses œuvres, caractérisées par leur nature ludique et abstraite, sont devenues emblématiques dans l'espace public et dans les collections de musées prestigieux comme le Whitney Museum of American Art, le Guggenheim Museum, le Museum of Modern Art à New York, la National Gallery of Art à Washington, D.C., et le Centre Georges Pompidou à Paris. Outre ses sculptures, Calder a également produit des peintures, des miniatures, des illustrations de livres pour enfants, des décors de théâtre, des bijoux, des tapisseries, des tapis, et même des affiches politiques.
Quelques-unes de ses œuvres majeures incluent le mobile ".125" pour l'aéroport John F. Kennedy à New York, "Teodelapio" pour la ville de Spoleto en Italie, et "Flamingo", une stabile en acier peint en rouge pour le Federal Center Plaza à Chicago. En reconnaissance de son travail pionnier, Calder a été honoré à titre posthume par la Médaille présidentielle de la Liberté en 1977, après avoir refusé de l'accepter de la part de Gerald Ford un an plus tôt en protestation contre la guerre du Vietnam.
Pour découvrir davantage sur l'œuvre d'Alexander Calder et voir certaines de ses réalisations, les collections de la National Gallery of Art offrent un aperçu fascinant de son travail, incluant des pièces telles que "Cow" (1929), "Aztec Josephine Baker" (c. 1929), et une variété de ses mobiles et stabiles iconiques.
Pour ceux passionnés par l'art de Calder et souhaitant rester informés des ventes de produits et des événements d'enchères le concernant, nous vous invitons à vous inscrire à nos mises à jour. Cette souscription vous garantit de ne pas manquer les dernières nouvelles liées à Alexander Calder, assurant ainsi aux collectionneurs et aux experts en art et antiquités un accès privilégié à ces informations précieuses.
Joseph Heinrich Beuys était un artiste allemand, connu pour ses contributions révolutionnaires dans le domaine de l'art contemporain. Né en 1921, Beuys a transcendé les frontières traditionnelles de l'art, en se spécialisant dans des domaines aussi variés que la sculpture, le dessin, l'installation, la performance et la théorie de l'art. Sa philosophie centrée sur l'inclusion de la vie quotidienne dans l'art a marqué une rupture avec les conventions, faisant de lui une figure emblématique de la culture artistique du XXe siècle.
L'œuvre de Beuys est réputée pour sa capacité à fusionner art et vie, une caractéristique qui le distingue nettement dans le paysage artistique. Ses performances, souvent teintées d'éléments autobiographiques et symboliques, explorent les thèmes de la régénération, de la guérison et de la transformation sociale. Cette approche unique a élevé Beuys au rang d'artiste visionnaire, dont les travaux continuent d'inspirer et de provoquer le débat au sein de la communauté artistique.
Parmi ses œuvres les plus célèbres, citons "7000 Chênes", un projet de plantation d'arbres couplé à l'installation de pierres basaltiques, visant à souligner l'interconnexion entre l'homme, l'art et la nature. Ses travaux sont exposés dans des musées et des galeries du monde entier, témoignant de l'empreinte indélébile qu'il a laissée dans l'histoire de l'art.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'héritage de Joseph Heinrich Beuys offre une source inépuisable d'inspiration et de réflexion. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et événements d'enchères liés à l'œuvre de Beuys. Cette souscription vous permettra de rester informé des opportunités uniques de plonger dans l'univers fascinant de cet artiste révolutionnaire.
Gottfried Waldemar Brockmann était un artiste allemand critique de la société, conseiller culturel de la ville de Kiel, ainsi que professeur de "peinture libre et appliquée" à l'école Muthesius-Werkschule de Kiel.
Oskar Schlemmer était un artiste allemand, peintre, sculpteur, chorégraphe et designer, associé au mouvement du Bauhaus.
Schlemmer a étudié à la Kunstgewerbeschule de Stuttgart avant de devenir étudiant au Bauhaus de Weimar en 1920. Il enseigne au Bauhaus de 1923 à 1929 et dirige l'atelier de théâtre de 1924 à 1929. Pendant cette période, il a développé un style unique combinant des éléments de sculpture, de peinture et de danse.
L'œuvre de Schlemmer explore souvent la relation entre le corps humain et l'espace, et il crée un certain nombre de figures abstraites et de costumes pour des spectacles de danse. Il a également créé une série de sculptures et de peintures qui explorent l'idée de la "condition humaine" et le rôle de la technologie dans la société.
Le travail de Schlemmer était considéré comme controversé par les nazis, qui y voyaient un "art dégénéré". Il a été contraint de quitter le Bauhaus en 1929 et ses œuvres ont été retirées des collections publiques en Allemagne. Malgré cela, ses œuvres ont continué à être exposées en Europe et aux États-Unis, et il est aujourd'hui considéré comme l'un des artistes les plus importants du XXe siècle.
Oskar Schlemmer était un artiste allemand, peintre, sculpteur, chorégraphe et designer, associé au mouvement du Bauhaus.
Schlemmer a étudié à la Kunstgewerbeschule de Stuttgart avant de devenir étudiant au Bauhaus de Weimar en 1920. Il enseigne au Bauhaus de 1923 à 1929 et dirige l'atelier de théâtre de 1924 à 1929. Pendant cette période, il a développé un style unique combinant des éléments de sculpture, de peinture et de danse.
L'œuvre de Schlemmer explore souvent la relation entre le corps humain et l'espace, et il crée un certain nombre de figures abstraites et de costumes pour des spectacles de danse. Il a également créé une série de sculptures et de peintures qui explorent l'idée de la "condition humaine" et le rôle de la technologie dans la société.
Le travail de Schlemmer était considéré comme controversé par les nazis, qui y voyaient un "art dégénéré". Il a été contraint de quitter le Bauhaus en 1929 et ses œuvres ont été retirées des collections publiques en Allemagne. Malgré cela, ses œuvres ont continué à être exposées en Europe et aux États-Unis, et il est aujourd'hui considéré comme l'un des artistes les plus importants du XXe siècle.
Oskar Schlemmer était un artiste allemand, peintre, sculpteur, chorégraphe et designer, associé au mouvement du Bauhaus.
Schlemmer a étudié à la Kunstgewerbeschule de Stuttgart avant de devenir étudiant au Bauhaus de Weimar en 1920. Il enseigne au Bauhaus de 1923 à 1929 et dirige l'atelier de théâtre de 1924 à 1929. Pendant cette période, il a développé un style unique combinant des éléments de sculpture, de peinture et de danse.
L'œuvre de Schlemmer explore souvent la relation entre le corps humain et l'espace, et il crée un certain nombre de figures abstraites et de costumes pour des spectacles de danse. Il a également créé une série de sculptures et de peintures qui explorent l'idée de la "condition humaine" et le rôle de la technologie dans la société.
Le travail de Schlemmer était considéré comme controversé par les nazis, qui y voyaient un "art dégénéré". Il a été contraint de quitter le Bauhaus en 1929 et ses œuvres ont été retirées des collections publiques en Allemagne. Malgré cela, ses œuvres ont continué à être exposées en Europe et aux États-Unis, et il est aujourd'hui considéré comme l'un des artistes les plus importants du XXe siècle.
Ludwig Meidner est un peintre et écrivain allemand, représentant de l'école d'art expressionniste. Meidner est surtout connu pour ses portraits et ses paysages peints et imprimés, mais surtout pour sa série d'œuvres « apocalyptiques » qui montrent ses visions stylisées de la transformation à venir de l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale.
André Masson fut un artiste français remarquable, né en 1896 et décédé en 1987, qui s'est distingué dans le domaine de la peinture et du dessin. Reconnu comme l'un des pionniers du surréalisme, Masson a exploré les profondeurs de l'inconscient à travers ses œuvres, marquées par un intense dynamisme et une liberté d'expression exceptionnelle. Sa capacité à fusionner le rêve et la réalité dans ses créations lui a valu une place de choix parmi les grands noms de l'art du XXe siècle.
Ses œuvres, souvent empreintes de symbolismes et d'une exploration profonde de la condition humaine, reflètent son intérêt pour le mysticisme, la sexualité, et les conflits internes de l'âme. Parmi ses tableaux les plus connus, "Le Labyrinthe" (1938) se distingue comme une métaphore puissante de la quête intérieure, exposant la complexité de l'esprit humain. Ses contributions à l'art surréaliste ne se limitent pas à ses peintures ; Masson a également excellé dans la gravure, enrichissant le monde de l'art de ses visions oniriques et tumultueuses.
Les travaux de Masson sont exposés dans de nombreuses galeries et musées à travers le monde, témoignant de l'impact durable de son art. Le Centre Pompidou à Paris, le Museum of Modern Art à New York, et le Tate Modern à Londres comptent parmi les institutions qui honorent son héritage, offrant aux amateurs d'art et aux collectionneurs l'opportunité d'admirer de près son génie.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités désireux de s'immerger davantage dans l'univers fascinant d'André Masson, nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et les événements d'enchères liés à cet artiste extraordinaire. Cette souscription vous garantira l'accès aux informations les plus récentes et exclusives, vous permettant de rester à l'avant-garde du marché de l'art lié à Masson.
Salvador Dalí était un artiste espagnol révolutionnaire, célèbre pour ses contributions au surréalisme. Né à Figueres en Catalogne, Dalí a été formé aux Beaux-Arts à Madrid. Dès son jeune âge, il a été influencé par l'impressionnisme et les maîtres de la Renaissance, se tournant progressivement vers le cubisme et les mouvements d'avant-garde. Il a rejoint le groupe surréaliste en 1929, devenant rapidement l'un de ses principaux représentants.
Son œuvre la plus connue, "La Persistance de la Mémoire" réalisée en 1931, est l'un des tableaux surréalistes les plus célèbres. Vivant en France pendant la Guerre Civile espagnole, Dalí s'est ensuite rendu aux États-Unis où il a connu un succès commercial, avant de retourner en Espagne en 1948. Ses œuvres ont exploré des thèmes comme les rêves, le subconscient, la sexualité, la religion et la science, souvent marquées par un comportement public excentrique.
Dalí était aussi connu pour son "mysticisme nucléaire", un style développé après son retour au catholicisme, mêlant classicisme, mysticisme et découvertes scientifiques récentes. Ses talents s'étendaient à la peinture, aux arts graphiques, au cinéma, à la sculpture, au design et à la photographie, collaborant souvent avec d'autres artistes.
Deux musées majeurs sont dédiés à son travail : le Théâtre-Musée Dalí à Figueres en Espagne, et le Musée Salvador Dalí à St. Petersburg en Floride, USA. Ses œuvres sont également exposées dans des institutions de renom comme le Musée National Centro de Arte Reina Sofía à Madrid et le Museum of Modern Art à New York.
Pour les collectionneurs et experts en art et antiquités, l'héritage de Dalí reste une source inépuisable de fascination. Son approche unique de l'art, alliant compétences techniques, imagination débordante et un sens aigu de l'extravagance, continue d'inspirer et d'intriguer.
Si vous souhaitez rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Salvador Dalí, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour. Cette souscription vous tiendra au courant des dernières actualités et opportunités uniques liées à ce maître incontesté de l'art surréaliste.
Georges Annenkov (en russe: Юрий Павлович Анненков), artiste franco-russe né le 11 juillet 1889 et décédé le 12 juillet 1974, a marqué de son empreinte le monde de la peinture et du cinéma. Né à Petropavlovsk dans l'Empire russe, il a commencé ses études à l'Université de Saint-Pétersbourg avant de poursuivre son apprentissage artistique à Paris, où il a travaillé dans les ateliers de Maurice Denis et Félix Vallotton. Annenkov est particulièrement reconnu pour ses contributions en tant qu'illustrateur de livres, notamment pour "Les Douze" d'Alexandre Blok et pour ses portraits de figures marquantes de l'art russe.
Après avoir quitté l'Union soviétique en 1924, il s'est établi à Paris et a continué à travailler comme artiste, en se spécialisant dans le costume et la scénographie pour le cinéma. Parmi ses œuvres cinématographiques, on note sa collaboration avec Friedrich Wilhelm Murnau sur "Faust" et avec Max Ophüls sur "Madame de...", pour lequel il a été nommé à l'Oscar de la meilleure création de costumes.
Annenkov a également laissé une empreinte significative dans le monde de l'art avec des œuvres comme "Portrait d'Elena Annenkova", "Illustration pour le poème 'Les Douze' d'Alexandre Blok", et "Portrait de Maxim Gorky", témoignant de son talent dans diverses formes d'art, de la peinture à la scénographie.
Pour en savoir plus sur son héritage et ses contributions artistiques, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Georges Annenkov.
Joseph Heinrich Beuys était un artiste allemand, connu pour ses contributions révolutionnaires dans le domaine de l'art contemporain. Né en 1921, Beuys a transcendé les frontières traditionnelles de l'art, en se spécialisant dans des domaines aussi variés que la sculpture, le dessin, l'installation, la performance et la théorie de l'art. Sa philosophie centrée sur l'inclusion de la vie quotidienne dans l'art a marqué une rupture avec les conventions, faisant de lui une figure emblématique de la culture artistique du XXe siècle.
L'œuvre de Beuys est réputée pour sa capacité à fusionner art et vie, une caractéristique qui le distingue nettement dans le paysage artistique. Ses performances, souvent teintées d'éléments autobiographiques et symboliques, explorent les thèmes de la régénération, de la guérison et de la transformation sociale. Cette approche unique a élevé Beuys au rang d'artiste visionnaire, dont les travaux continuent d'inspirer et de provoquer le débat au sein de la communauté artistique.
Parmi ses œuvres les plus célèbres, citons "7000 Chênes", un projet de plantation d'arbres couplé à l'installation de pierres basaltiques, visant à souligner l'interconnexion entre l'homme, l'art et la nature. Ses travaux sont exposés dans des musées et des galeries du monde entier, témoignant de l'empreinte indélébile qu'il a laissée dans l'histoire de l'art.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'héritage de Joseph Heinrich Beuys offre une source inépuisable d'inspiration et de réflexion. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et événements d'enchères liés à l'œuvre de Beuys. Cette souscription vous permettra de rester informé des opportunités uniques de plonger dans l'univers fascinant de cet artiste révolutionnaire.
Joseph Heinrich Beuys était un artiste allemand, connu pour ses contributions révolutionnaires dans le domaine de l'art contemporain. Né en 1921, Beuys a transcendé les frontières traditionnelles de l'art, en se spécialisant dans des domaines aussi variés que la sculpture, le dessin, l'installation, la performance et la théorie de l'art. Sa philosophie centrée sur l'inclusion de la vie quotidienne dans l'art a marqué une rupture avec les conventions, faisant de lui une figure emblématique de la culture artistique du XXe siècle.
L'œuvre de Beuys est réputée pour sa capacité à fusionner art et vie, une caractéristique qui le distingue nettement dans le paysage artistique. Ses performances, souvent teintées d'éléments autobiographiques et symboliques, explorent les thèmes de la régénération, de la guérison et de la transformation sociale. Cette approche unique a élevé Beuys au rang d'artiste visionnaire, dont les travaux continuent d'inspirer et de provoquer le débat au sein de la communauté artistique.
Parmi ses œuvres les plus célèbres, citons "7000 Chênes", un projet de plantation d'arbres couplé à l'installation de pierres basaltiques, visant à souligner l'interconnexion entre l'homme, l'art et la nature. Ses travaux sont exposés dans des musées et des galeries du monde entier, témoignant de l'empreinte indélébile qu'il a laissée dans l'histoire de l'art.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'héritage de Joseph Heinrich Beuys offre une source inépuisable d'inspiration et de réflexion. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et événements d'enchères liés à l'œuvre de Beuys. Cette souscription vous permettra de rester informé des opportunités uniques de plonger dans l'univers fascinant de cet artiste révolutionnaire.
Erdmut Bramke est un artiste allemand contemporain. Elle a été professeur invité à l'Académie nationale des beaux-arts de Stuttgart. Elle a documenté 600 peintures, 1 500 œuvres sur papier, 80 expositions individuelles, 200 expositions collectives et la décoration artistique de nombreux bâtiments publics. Erdmut Bramke représente systématiquement l'art concret. Sa préoccupation est la purification de l'art vers un retour pur à la couleur et à la forme, à la structure et au rythme. Dans son travail, elle recherche la loi, l'harmonie et l'ordre, le contenu réel n'est pas son sujet.
Oskar Schlemmer était un artiste allemand, peintre, sculpteur, chorégraphe et designer, associé au mouvement du Bauhaus.
Schlemmer a étudié à la Kunstgewerbeschule de Stuttgart avant de devenir étudiant au Bauhaus de Weimar en 1920. Il enseigne au Bauhaus de 1923 à 1929 et dirige l'atelier de théâtre de 1924 à 1929. Pendant cette période, il a développé un style unique combinant des éléments de sculpture, de peinture et de danse.
L'œuvre de Schlemmer explore souvent la relation entre le corps humain et l'espace, et il crée un certain nombre de figures abstraites et de costumes pour des spectacles de danse. Il a également créé une série de sculptures et de peintures qui explorent l'idée de la "condition humaine" et le rôle de la technologie dans la société.
Le travail de Schlemmer était considéré comme controversé par les nazis, qui y voyaient un "art dégénéré". Il a été contraint de quitter le Bauhaus en 1929 et ses œuvres ont été retirées des collections publiques en Allemagne. Malgré cela, ses œuvres ont continué à être exposées en Europe et aux États-Unis, et il est aujourd'hui considéré comme l'un des artistes les plus importants du XXe siècle.
Oskar Schlemmer était un artiste allemand, peintre, sculpteur, chorégraphe et designer, associé au mouvement du Bauhaus.
Schlemmer a étudié à la Kunstgewerbeschule de Stuttgart avant de devenir étudiant au Bauhaus de Weimar en 1920. Il enseigne au Bauhaus de 1923 à 1929 et dirige l'atelier de théâtre de 1924 à 1929. Pendant cette période, il a développé un style unique combinant des éléments de sculpture, de peinture et de danse.
L'œuvre de Schlemmer explore souvent la relation entre le corps humain et l'espace, et il crée un certain nombre de figures abstraites et de costumes pour des spectacles de danse. Il a également créé une série de sculptures et de peintures qui explorent l'idée de la "condition humaine" et le rôle de la technologie dans la société.
Le travail de Schlemmer était considéré comme controversé par les nazis, qui y voyaient un "art dégénéré". Il a été contraint de quitter le Bauhaus en 1929 et ses œuvres ont été retirées des collections publiques en Allemagne. Malgré cela, ses œuvres ont continué à être exposées en Europe et aux États-Unis, et il est aujourd'hui considéré comme l'un des artistes les plus importants du XXe siècle.