interior pictures
Valeriï Nikolaevitch Kochliakov (en russe : Валерий Николаевич Кошляков) est un peintre, graphiste et auteur d'installations russe qui vit et travaille en Allemagne, en France et à Moscou.
Il a étudié à l'école d'art M. Grekov de Rostov. Kochliakov travaille principalement sur des images d'architecture, qui apparaît dans son œuvre comme un souvenir de sa grandeur passée. L'artiste utilise la toile, le papier, le kraft, mais surtout le carton, dont les morceaux forment d'immenses toiles et des installations entières. Sur ce support, il utilise des couleurs diluées pour créer des peintures très légères mais monumentales qui imprègnent le matériau d'un réseau de courants, reflétant la vision particulière de l'artiste.
Les œuvres de cet artiste à succès font partie des collections de grands musées internationaux, dont la Tretyakov Gallery et les musées Guggenheim de New York et de Bilbao.
David Roberts était un peintre écossais, membre de la Royal Academy.
À partir de 1819, David Roberts travaille comme décorateur dans différents théâtres, où sa créativité est appréciée. Inspiré par ces réactions positives, il se lance sérieusement dans la peinture quelque temps plus tard. Après la première exposition de ses œuvres, organisée en 1824, l'artiste part en voyage. Il visite plusieurs pays d'Europe, où il réalise de nombreux dessins. En 1833, David Roberts continue d'explorer le monde : il se rend en Espagne, où il passe près d'un an, prend le temps de visiter le Maroc, vit longtemps au Caire et fait des croquis un peu partout. Par la suite, ses œuvres sont publiées dans divers magazines et l'auteur acquiert une renommée en tant qu'illustrateur de talent.
En 1841, l'artiste devient membre de la Royal Academy. Dans les années 1840, un album de ses œuvres est publié. Grâce à ces publications, David Roberts devient le peintre le plus célèbre de l'ère victorienne. L'artiste était également doué pour représenter des monuments architecturaux. Les peintures de David Roberts frappent par leur précision photographique et il est toujours considéré comme l'un des meilleurs peintres d'architecture de son pays.
Andrew Newell Wyeth, artiste peintre américain, est né le 12 juillet 1917 à Chadds Ford, en Pennsylvanie. Élevé dans un environnement artistique riche, son père, N.C. Wyeth, illustre illustrateur, fut son unique professeur. Cette formation à domicile, dictée par sa santé fragile, a forgé un lien intime entre sa vie et son art, influençant profondément son œuvre.
Wyeth est célèbre pour ses peintures réalistes et régionalistes, capturant l'essence et la mélancolie des paysages ruraux américains. Son œuvre la plus emblématique, "Christina's World," représente une femme étendue dans un champ, tournant son regard vers une maison au loin, symbolisant la solitude et la résilience.
Reconnu pour son approche méticuleuse et son engagement personnel avec ses sujets, Wyeth a reçu de nombreuses distinctions tout au long de sa carrière. Ses œuvres sont exposées dans des institutions prestigieuses comme le Museum of Modern Art de New York et la Metropolitan Museum of Art.
Pour les passionnés d'art et les collectionneurs, s'abonner à notre newsletter vous permettra de rester informé des dernières actualités, des ventes et des expositions concernant Andrew Newell Wyeth. Ne manquez pas cette opportunité d'enrichir votre collection et votre connaissance de cet artiste exceptionnel.
Mary Stevenson Cassatt, née le 22 mai 1844 en Pennsylvanie, était une artiste peintre et graveuse américaine, reconnue pour son rôle majeur dans le mouvement impressionniste. Installée en France pour la majeure partie de sa vie adulte, elle y a développé une amitié profonde avec Edgar Degas et a souvent exposé avec les impressionnistes. Cassatt est surtout célèbre pour ses œuvres dépeignant les liens intimes entre mères et enfants, et pour sa représentation vive de la vie sociale et privée des femmes.
Elle a également marqué le domaine de la gravure, se passionnant pour cette technique dès la fin des années 1870 sous l'influence de Degas. Son œuvre dans ce domaine comprend des scènes d'opéra et de vie quotidienne, exprimées avec un style distinctif influencé par les estampes japonaises qu’elle admirait profondément.
En plus de son impact artistique, Cassatt a joué un rôle significatif comme conseillère pour des collectionneurs d'art, contribuant à enrichir de nombreuses collections privées et publiques aux États-Unis. Sa vision et ses conseils ont été particulièrement influents dans la formation de la collection Havemeyer, désormais partie intégrante du Metropolitan Museum of Art.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Mary Stevenson Cassatt, inscrivez-vous à nos mises à jour. Cette souscription vous permettra de découvrir en exclusivité les nouvelles oeuvres disponibles et les événements spéciaux. Ne manquez pas cette opportunité d'enrichir votre collection avec les pièces d'une des grandes dames de l'impressionnisme.
Edgar Degas, peintre, sculpteur et graveur français, est reconnu pour ses contributions majeures à l'art impressionniste, bien qu'il préférât se décrire comme un réaliste. Né dans une famille aisée de Paris, Degas a consacré sa vie à capturer les nuances de la vie parisienne, se spécialisant dans les représentations de danseuses, de scènes hippiques, et de portraits intimes. Son œuvre se distingue par une maîtrise exceptionnelle du dessin et une capacité unique à saisir le mouvement, ce qui est particulièrement évident dans ses études de danseuses et de nus féminins.
Dès son plus jeune âge, Degas a montré un talent pour les arts, encourageant par ses études académiques rigoureuses et par l'admiration qu'il portait aux maîtres de la Renaissance lors de son séjour en Italie. Son œuvre reflète une fascination pour le mouvement humain et une exploration approfondie de la figure féminine, allant des portraits sombres de ses débuts aux vibrant études de laundresses, chanteuses de cabaret, et danseuses de ballet de sa période impressionniste.
Degas a également innové dans l'utilisation des médias, combinant la peinture à l'huile, le pastel, et la gravure pour créer des textures et des effets de lumière complexes. Ses sculptures en bronze, notamment l'étude de la jeune danseuse Marie van Goethem, ont préfiguré l'introduction d'objets réels dans la sculpture au XXe siècle. En dépit de sa vision déclinante dans ses dernières années, Degas a continué à expérimenter avec la sculpture et le pastel, se concentrant sur des sujets intimes de femmes dans leur toilette quotidienne.
Ses œuvres sont exposées dans les plus grands musées du monde, témoignant de son impact durable sur l'art moderne. Parmi ses œuvres notables, "La Classe de danse" et "L'Absinthe" sont particulièrement reconnues pour leur complexité psychologique et leur représentation de l'isolement humain.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre de Degas offre un aperçu fascinant de la vie parisienne de la fin du XIXe siècle et une exploration profonde de la forme humaine. Pour rester informés des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Edgar Degas, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour. Cette souscription vous permettra d'être au courant des nouvelles opportunités d'acquérir des œuvres de cet artiste emblématique.
Edgar Degas, peintre, sculpteur et graveur français, est reconnu pour ses contributions majeures à l'art impressionniste, bien qu'il préférât se décrire comme un réaliste. Né dans une famille aisée de Paris, Degas a consacré sa vie à capturer les nuances de la vie parisienne, se spécialisant dans les représentations de danseuses, de scènes hippiques, et de portraits intimes. Son œuvre se distingue par une maîtrise exceptionnelle du dessin et une capacité unique à saisir le mouvement, ce qui est particulièrement évident dans ses études de danseuses et de nus féminins.
Dès son plus jeune âge, Degas a montré un talent pour les arts, encourageant par ses études académiques rigoureuses et par l'admiration qu'il portait aux maîtres de la Renaissance lors de son séjour en Italie. Son œuvre reflète une fascination pour le mouvement humain et une exploration approfondie de la figure féminine, allant des portraits sombres de ses débuts aux vibrant études de laundresses, chanteuses de cabaret, et danseuses de ballet de sa période impressionniste.
Degas a également innové dans l'utilisation des médias, combinant la peinture à l'huile, le pastel, et la gravure pour créer des textures et des effets de lumière complexes. Ses sculptures en bronze, notamment l'étude de la jeune danseuse Marie van Goethem, ont préfiguré l'introduction d'objets réels dans la sculpture au XXe siècle. En dépit de sa vision déclinante dans ses dernières années, Degas a continué à expérimenter avec la sculpture et le pastel, se concentrant sur des sujets intimes de femmes dans leur toilette quotidienne.
Ses œuvres sont exposées dans les plus grands musées du monde, témoignant de son impact durable sur l'art moderne. Parmi ses œuvres notables, "La Classe de danse" et "L'Absinthe" sont particulièrement reconnues pour leur complexité psychologique et leur représentation de l'isolement humain.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre de Degas offre un aperçu fascinant de la vie parisienne de la fin du XIXe siècle et une exploration profonde de la forme humaine. Pour rester informés des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Edgar Degas, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour. Cette souscription vous permettra d'être au courant des nouvelles opportunités d'acquérir des œuvres de cet artiste emblématique.
Patrick Caulfield était un artiste anglais, né à Londres en 1936 et décédé en 2005, reconnu pour ses contributions significatives au mouvement Pop Art, bien qu'il ait souvent exprimé une certaine réticence vis-à-vis de cette étiquette. Ses œuvres se caractérisent par des couleurs plates et des contours noirs, privilégiant les paysages, les natures mortes, et les intérieurs domestiques plutôt que les sujets de la culture populaire typiques du Pop Art.
Au fil de sa carrière, Caulfield a exploré diverses approches et techniques, intégrant des éléments plus détaillés et réalistes dans ses œuvres à partir du milieu des années 1970. Des œuvres comme "After Lunch" (1975) et "Still-life: Autumn Fashion" (1978) illustrent cette période d'expérimentation, combinant des styles variés, allant de contours noirs et de couleurs plates à des représentations plus réalistes et à un travail au pinceau plus libre.
Il a également reçu plusieurs commandes importantes au cours de sa carrière, notamment la conception d'un vitrail pour le restaurant The Ivy en 1990, d'un tapis de 12 mètres pour le siège du British Council à Manchester en 1992, et de décors pour des productions au Royal Opera House en 1984 et 1995. Son influence et son héritage perdurent, avec des œuvres exposées dans d'importantes collections publiques et privées à travers le monde, notamment la Tate Gallery à Londres, le Dallas Museum of Art au Texas, et le National Gallery of Australia à Canberra.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Patrick Caulfield, inscrivez-vous à nos mises à jour. Cette souscription vous permettra de ne manquer aucune nouveauté concernant les œuvres de cet artiste emblématique.
James Fitton était un peintre, un lithographe et un décorateur de théâtre anglais, ainsi qu'un membre fondateur de l'Association internationale des artistes de gauche.
John French Sloan était un peintre impressionniste américain, considéré comme l'un des fondateurs de l'école Ashcan de l'art américain. Il est surtout connu pour ses scènes de genre urbaines et quotidiennes et pour sa capacité à capturer l'essence de la vie de quartier de New York, qu'il observait depuis la fenêtre de son studio à Chelsea.
James Tissot, pseudonyme de Jacques-Joseph Tissot, est un peintre et graveur français.
Il a passé une partie de sa vie en Angleterre où il était apprécié comme peintre de la haute société de l'époque victorienne.
Jean Édouard Vuillard, éminent artiste français, est connu pour ses peintures, ses œuvres décoratives et ses gravures. Né le 11 novembre 1868 à Cuizot, en France, Vuillard est devenu l'un des membres influents du groupe d'artistes d'avant-garde Les Nabis dans les années 1890. Il s'est fait connaître après avoir participé à l'exposition des Nabis au Château Saint-Germain-en-Laye en 1891. L'influence du japonisme est perceptible dans son œuvre, notamment dans la simplification des formes et l'utilisation de couleurs contrastées.
Vuillard explore divers domaines artistiques, dont le théâtre et la décoration intérieure. Il conçoit des décors pour le Théâtre de l'Œuvre, le théâtre Lunier-Pau, et travaille à des peintures murales en aplat pour divers clients, dont les frères Nathanson, fondateurs de la Revue Blanche. Il voyage également à travers l'Europe, visitant des villes telles que Venise, Florence et Londres, ce qui enrichit son expérience artistique.
Au cours de sa carrière, Vuillard se tourne vers le portrait, qui marque une nouvelle étape dans son œuvre à partir de 1920. Ses peintures et pièces décoratives, souvent caractérisées par un humour subtil et des couleurs douces et délavées, représentent principalement des intérieurs, des rues et des jardins, reflétant son intérêt pour les espaces intimes et domestiques.
Pour ceux qui s'intéressent à l'œuvre de Vuillard et qui souhaitent être tenus au courant des ventes et des ventes aux enchères relatives à son œuvre, nous vous suggérons de vous inscrire pour recevoir les mises à jour. Cette inscription vous permettra de rester informé sur le monde fascinant de Jean Edouard Vuillard et sur son héritage artistique.
Kees van Dongen, peintre néerlandais naturalisé, est connu pour son appartenance au mouvement fauviste, caractérisé par l'utilisation audacieuse de couleurs vives. Né à Delphshaven en 1877, Van Dongen s'intéresse très tôt à l'art, ce qui le conduit à Paris où il s'immerge dans la scène artistique d'avant-garde. Sa rencontre avec des personnalités telles que Maurice de Vlaminck et Henri Matisse a marqué le début de la période du fauvisme, au cours de laquelle il a expérimenté la couleur et la forme pour exprimer ses émotions de manière plus directe.
Van Dongen est connu pour sa capacité à transmettre l'essence de ses sujets avec une intensité et une sensualité remarquables, souvent dans des portraits stylisés de femmes. Sa réputation s'est consolidée dans les années d'après-guerre, lorsqu'il est devenu le portraitiste préféré de la haute bourgeoisie française, grâce à son approche unique de l'allongement des figures et de l'exagération des ornements de ses modèles pour les flatter. Cette période a donné lieu à des portraits emblématiques de personnalités telles que Brigitte Bardot et d'autres célébrités de l'époque.
Parmi ses œuvres notables, citons Femme dans l'ombre (vers 1907), Loutteuses (1907-08), exposées au Musée national de Monaco, et Anita la danseuse (vers 1907-08) à la Galerie nationale du Danemark, qui témoignent de son évolution stylistique et de son influence sur l'art moderne.
Van Dongen a également joué un rôle social important à Paris dans les années 1920 et 1930, ses fêtes extravagantes attirant des stars de cinéma, des hommes politiques célèbres et des artistes, établissant son autorité non seulement en tant qu'artiste mais aussi en tant que figure centrale de la vie bohème de l'époque.
Pour les collectionneurs et les experts en art, l'œuvre de Kees van Dongen est un témoignage vivant de l'innovation et de l'expérimentation qui ont caractérisé l'art moderne du début du XXe siècle. Son utilisation révolutionnaire de la couleur et son approche unique du portrait restent une source précieuse d'inspiration et d'étude.
Pour être tenu au courant des ventes et des événements liés à Kees van Dongen, nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour. Cet abonnement vous permettra d'avoir accès aux dernières informations sur l'œuvre de cet artiste emblématique.
Vincenzo Campi était un peintre italien remarquable de la Renaissance tardive. Appartenant à une famille influente d'artistes de Cremona, Campi a été formé sous la tutelle de son frère Giulio et a principalement peint des saints, des portraits, ainsi que des natures mortes de genre, influencé par Pieter Aertsen.
Vincenzo Campi est célèbre pour ses représentations détaillées de scènes de la vie quotidienne, en particulier des marchands et des mangeurs, telles que dans ses œuvres « The Fishmongers » et « The Ricotta Eaters ». Ces peintures dépeignent souvent des personnages du peuple mangeant des aliments considérés comme appropriés pour les classes inférieures, selon les standards de l'époque, comme le montre son œuvre "Fishmongers" où les sujets consomment des aliments tels que des haricots, du pain noir et des oignons verts.
Ses œuvres démontrent un intérêt pour la représentation réaliste de la nourriture et des objets du quotidien, un style qui deviendra plus tard caractéristique de la peinture de genre dans le nord de l'Italie. Le travail de Vincenzo Campi sur ces scènes quotidiennes a été vu comme une préfiguration du réalisme de Caravaggio.
Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve également "Christ in the House of Mary and Martha" et "The Crucifixion", qui témoignent de son habileté à fusionner le style maniériste lombard avec des éléments réalistes.
Les œuvres de Vincenzo Campi sont dispersées dans divers musées, comme la Pinacoteca di Brera à Milan, le Musée de La Roche-sur-Yon, le Musée des Beaux-Arts de Lyon et le Musée du Prado à Madrid. Elles restent une source précieuse pour les collectionneurs et les experts en art, offrant un aperçu unique de la peinture de genre de la Renaissance italienne.
Pour rester informé sur les nouvelles ventes et les événements d'enchères liés à Vincenzo Campi, n'hésitez pas à vous inscrire à nos mises à jour.