Etats-Unis Photo couleur
Ormond Gigli était un photographe américain surtout connu pour ses photographies de mode et ses portraits. Il a commencé sa carrière en tant que photographe indépendant dans les années 1940, avant de devenir photographe attitré de plusieurs grandes publications, dont LIFE, Time et Harper's Bazaar.
Le travail de Gigli se caractérise par une utilisation frappante de la couleur et de la composition, mettant souvent en scène des mannequins dans des poses et des décors élaborés. L'une de ses images les plus célèbres est "Girls in the Windows", une photographie qu'il a prise en 1960 et qui montre des mannequins posant dans les fenêtres d'un immeuble de Manhattan voué à la démolition.
Tout au long de sa carrière, Gigli a reçu de nombreux prix et distinctions pour son travail, notamment le Lifetime Achievement Award de l'American Society of Media Photographers en 2003. Ses photographies ont été exposées dans des galeries et des musées du monde entier et font partie des collections de nombreuses grandes institutions, dont le Museum of Modern Art de New York et la National Portrait Gallery de Washington.
Nan Goldin est une photographe américaine née en 1953, célèbre pour son approche documentaire intime et crue de la vie, capturant des scènes de la sous-culture LGBT, d'intimité, et des moments personnels marqués par l'amour, la drogue, et la violence. Après avoir quitté son domicile familial à 13 ans, Goldin a trouvé une nouvelle famille parmi des amis partageant des expériences marginales, documentées notamment dans son œuvre la plus connue, « The Ballad of Sexual Dependency » (1986).
Ses photographies, souvent présentées sous forme de diaporamas, ne se contentent pas de capturer des images; elles racontent des histoires, explorant des thèmes tels que l'amour, le genre, la domesticité et la sexualité. Goldin elle-même voit la photographie comme un moyen d'empathie et d'amour, se concentrant sur les personnes qui l'émeuvent. Ses séries ultérieures élargissent son champ d'intérêt vers des paysages, des ciels, et continuent de refléter des thèmes intimes et personnels.
Son travail a été exposé dans des institutions prestigieuses comme le MoMA, où ses œuvres continuent d'inspirer et de provoquer la réflexion. Goldin vit et travaille actuellement à New York, Paris et Londres, et continue d'être une voix influente dans le monde de l'art et de l'activisme, notamment à travers son groupe de plaidoyer P.A.I.N. (Prescription Addiction Intervention Now).
Pour ceux intéressés par l'art et l'antiquité, l'œuvre de Goldin offre un aperçu sans pareil de moments de vie capturés avec une sincérité brute. Pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Nan Goldin, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Cela vous permettra de rester informé sur l'accessibilité et la collecte de ses œuvres.
Todd Hido est un photographe et artiste américain. Il est surtout connu pour ses photographies sombres et atmosphériques de paysages et de maisons de banlieue, qui traduisent souvent un sentiment de solitude et d'isolement.
Le style photographique de Hido se caractérise par l'utilisation de couleurs sourdes, d'un éclairage doux et d'images floues. Il photographie souvent l'intérieur et l'extérieur des maisons la nuit, créant ainsi une atmosphère onirique et inquiétante. Son travail est également connu pour sa qualité cinématographique, et nombre de ses images évoquent l'ambiance d'un film noir.
Le travail de Hido a été exposé dans des galeries et des musées du monde entier, et ses photographies ont été publiées dans de nombreux livres et magazines. Il a reçu de nombreuses récompenses pour son travail, notamment une bourse de la National Endowment for the Arts.
L'héritage de Hido en tant qu'artiste et photographe continue d'influencer les nouvelles générations de photographes et d'artistes. Son style mélancolique et évocateur a eu un impact significatif sur le domaine de la photographie contemporaine et a contribué à redéfinir la façon dont nous envisageons les paysages suburbains et le concept de maison.
Robert Glenn Ketchum est un photographe pionnier de la conservation, reconnu par le magazine Audubon comme l'une des 100 personnes "qui ont façonné le mouvement environnemental au XXe siècle".
Ketchum a présenté plus de 400 expositions individuelles et collectives, et ses photographies figurent dans les principales collections de musées du monde entier.
Annie Leibovitz est une photographe américaine. Elle est l'une des photographes portraitistes les plus connues et les plus appréciées au monde, et sa carrière s'étend sur plus de cinq décennies.
Annie Leibovitz a commencé sa carrière en tant que photographe pour le magazine Rolling Stone en 1970, où elle s'est rapidement fait une réputation pour ses portraits uniques et intimes de célébrités et de musiciens. Elle a ensuite travaillé pour les magazines Vanity Fair et Vogue, où elle a continué à photographier certaines des personnes les plus célèbres et les plus influentes de notre époque.
Le style particulier de Leibovitz consiste souvent à utiliser un éclairage dramatique, des couleurs vives et des poses provocantes pour capturer l'essence de ses sujets. Son travail a été exposé dans des musées et des galeries du monde entier, et elle a reçu de nombreux prix et distinctions pour sa contribution au domaine de la photographie.
Parmi les photographies les plus célèbres de Leibovitz figurent le portrait de John Lennon et Yoko Ono, pris quelques heures avant la mort de Lennon, et la photo de couverture de Demi Moore enceinte pour Vanity Fair. Ses photographies sont souvent très recherchées et ont été présentées dans de nombreux livres et expositions.
Saul Leiter est un photographe américain et un photographe de mode, l'un des pionniers de ce que l'on a appelé plus tard l'École de photographie de New York dans les années 1940 et 1950.
Saul Leiter a commencé à faire de la photographie de rue en couleur et en noir et blanc à New York dans les années 1940. Il n'avait pas reçu de formation officielle en photographie, mais le génie de ses premiers travaux a été rapidement reconnu. Ses principaux sujets étaient les scènes de rue et son petit cercle d'amis. Leiter a apporté une contribution énorme et unique à la photographie pendant sa période prolifique à New York dans les années 1950. Ses formes abstraites et ses compositions radicalement innovantes ont une qualité picturale qui se démarque du travail de ses contemporains de l'école de New York. Son sens de la couleur et de la vie urbaine densément comprimée représente une vision vraiment unique de cette époque. Leiter est aujourd'hui considéré comme un pionnier de la première photographie couleur et célébré comme l'une des figures de proue de la photographie d'après-guerre.
Pendant 20 ans, Leiter a également travaillé comme photographe de mode et a été publié dans les principaux magazines de mode.
Helen Levitt était une photographe américaine connue pour ses photographies de rue de la ville de New York. Levitt a commencé à prendre des photos dès l'adolescence et a ensuite travaillé pour l'agence photographique Photo League dans les années 1930 et 1940.
Le travail de Levitt consistait à capturer la vie quotidienne des gens ordinaires, en particulier des enfants, dans les quartiers de New York. Elle utilisait un petit appareil photo 35 mm pour prendre des clichés d'enfants jouant dans la rue, créant ainsi des images à la fois ludiques et poignantes. Son travail a souvent été comparé à celui d'autres photographes de rue, tels que Henri Cartier-Bresson et Walker Evans.
En plus de ses photographies, Levitt a également travaillé comme cinéaste et a créé plusieurs documentaires acclamés.
Les photographies de Levitt ont été exposées dans les plus grands musées du monde, notamment le Museum of Modern Art de New York et le San Francisco Museum of Modern Art. Elle a reçu de nombreuses distinctions pour son travail, notamment une bourse Guggenheim et une bourse de la National Endowment for the Arts.
Florian Maier-Aichen est un photographe paysagiste allemand qui vit et travaille en Allemagne et aux États-Unis.
Il crée des œuvres en combinant l'édition assistée par ordinateur et les techniques photographiques traditionnelles. Le photographe modifie de vastes compositions paysagères à l'aide d'une série d'effets de mise en scène tels que la double exposition et les fuites de lumière, ainsi que des corrections informatiques et manuelles. Les paysages presque picturaux de Maier-Aichen rappellent les débuts de la photographie et la peinture romantique allemande. Les photographies romantiques, intellectuelles et éthérées de Florian Maier-Aichen sont plus proches du domaine du dessin et de la fiction que de la documentation.
Russell Maltz est un sculpteur conceptuel, un artiste et un photographe qui vit et travaille à New York, aux États-Unis.
Maltz crée des œuvres à partir d'un large éventail de matériaux, allant des parpaings de béton, du verre et des pinces à linge aux panneaux de bois trouvés, aux tuyaux en PVC, au papier et à la piscine. Il collabore avec des entreprises de construction et aime photographier des déchets industriels qui s'apparentent à de l'art.
L'artiste peint les panneaux de contreplaqué en partie monochrome, puis les assemble pour en faire des objets sculpturaux, dont certaines parties sont visibles et d'autres cachées. Maltz trouve également des matériaux de construction abandonnés et invisibles, qu'il transforme en œuvres d'art avec de la peinture et une intervention minimale.
Vera Mercer est une photographe d'origine allemande qui vit et travaille en France et aux États-Unis.
Au début des années 1960, elle fait partie de l'avant-garde artistique parisienne, connue plus tard sous le nom de "Nouveau Réaliste", et photographie les stars de cinéma et les artistes d'avant-garde de l'époque. Elle a ensuite trouvé une nouvelle inspiration.
Mercer crée d'extraordinaires natures mortes photographiques à grande échelle représentant des aliments. Grâce à un éclairage approprié et à des compositions soigneusement choisies de porcelaine, de couverts, de fruits, de fruits de mer et de gibier, les photographies de Mercer ressemblent à des natures mortes baroques hollandaises. Avec des bougies allumées et des arrangements savants, les peintures, baignées d'une lumière mystique, sont également une réinterprétation des motifs classiques des vanités.
Joel Meyerowitz est un photographe américain de rue, de portrait et de paysage, pionnier de la photographie couleur. Il vit et travaille à New York et à Londres.
La passion de Meyerowitz pour la photographie en couleur a commencé en 1962, à une époque où la photographie en couleur n'était pas encore considérée comme un art sérieux. Il a réalisé des documentaires sur lui et a écrit 43 livres, dont un sur l'art de la photographie. Meyerowitz est le seul photographe à avoir reçu l'autorisation officielle de photographier les attentats du 11 septembre à New York.
Meyerowitz continue d'être une source d'inspiration et un chef de file dans le domaine de la photographie aujourd'hui.
Youssef Nabil est un photographe et artiste égyptien qui vit et travaille à Paris et à New York. Son travail comprend la photographie, la peinture, la vidéo et les installations.
Nabil a grandi au Caire avec des films réalisés pendant l'âge d'or du cinéma égyptien, ce qui a fortement influencé ses goûts. La technique particulière de Nabil, qui consiste à peindre à la main des tirages sur gélatine argentique, efface les taches de la réalité.
Nabil bouscule les notions courantes de photographie et de peinture en couleur, ainsi que les notions de sensibilité esthétique associées à l'art et à la culture pop. Nabil est connu pour ses photographies de célébrités égyptiennes et internationales : Catherine Deneuve, Omar Sharif, Tracey Emin, Zaha Hadid, Robert De Niro et Marina Abramovic ne sont que quelques-unes des nombreuses icônes du monde de l'art et du cinéma que Nabil a capturées. Comme toutes ses photographies, chaque portrait est réalisé selon la technique caractéristique des tirages sur gélatine argentique peints à la main. Les nombreux autoportraits de Nabil reflètent ses sentiments de solitude, d'exil et de nostalgie. Ils jouent également avec la notion de temps. Il n'y a pas de temps dans l'œuvre de Nabil, il vit et habite dans un autre monde de rêverie.
David Seidner était un photographe américain. Il est surtout connu pour son travail dans les domaines de la mode et de la photographie d'art.
Seidner a commencé sa carrière de photographe à l'âge de 19 ans, lorsqu'il a été engagé par Andy Warhol pour réaliser des photos pour le magazine Interview. Il a ensuite travaillé pour de nombreuses autres publications importantes, dont Vogue, Harper's Bazaar et The New Yorker.
Tout au long de sa carrière, le travail de Seidner s'est caractérisé par une attention méticuleuse aux détails, une utilisation sophistiquée de la lumière et de l'ombre, et une volonté de capturer les qualités uniques et la personnalité de ses sujets. Il a également expérimenté d'autres procédés photographiques et était connu pour son expertise technique.
Le travail de Seidner a été exposé dans des galeries et des musées du monde entier, et il a reçu de nombreux prix et distinctions pour sa contribution au domaine de la photographie.
Alec Soth ist ein amerikanischer Fotograf. Er ist bekannt für seine großformatigen Farbfotografien, die sich häufig mit dem amerikanischen Leben, der Kultur und der Landschaft befassen.
Soth begann seine Karriere als Zeitungsfotograf, bevor er sich der Kunstfotografie zuwandte. Bekannt wurde er durch sein Projekt "Sleeping by the Mississippi", das Fotografien von Menschen und Orten entlang des Mississippi zeigt.
Im Laufe seiner Karriere hat Soth immer wieder Fotoprojekte produziert, die verschiedene Aspekte des amerikanischen Lebens erforschen, von Kleinstädten bis zu Vorstadtgemeinden. Er hat auch mehrere Bücher mit seinen Arbeiten veröffentlicht, darunter "Songbook", "Broken Manual" und "I Know How Furiously Your Heart is Beating".
Soths Werke wurden vielfach ausgestellt und sind in den Sammlungen vieler bedeutender Museen vertreten, darunter das Museum of Modern Art in New York, das Whitney Museum of American Art und das San Francisco Museum of Modern Art. Für seine Fotografie hat er zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten, darunter ein Guggenheim-Stipendium, den Infinity Award des International Center of Photography und den Preis der Deutsche Börse Photography Foundation.
Bert Stern, de son vrai nom Bertram Stern, est un photographe de mode et documentariste américain.
Sa carrière a débuté avec la campagne publicitaire emblématique et légendaire de la vodka Smirnoff en 1955. Dans un studio bien équipé, Bert Stern expérimente les techniques les plus récentes, notamment l'enregistrement vidéo, la sérigraphie, les combinaisons photo offset et les tirages sur ordinateur. Son travail brillant a fait de lui une star dans le monde de la publicité, photographiant des campagnes publicitaires pour les marques Canon, Dupont, Pepsi-Cola, US Steel et Volkswagen. L'un des points culminants de la carrière de Bert Stern est sa collaboration avec Vogue dans les années 1960.
Malgré son addiction à la drogue, le photographe de mode a été recherché par Madison Avenue, Hollywood et la scène internationale de la mode pendant des décennies.
Bert Stern a été l'un des derniers photographes à photographier Marilyn Monroe en juin et juillet 1962, six mois avant sa mort. Certaines de ces photographies ont été publiées dans le magazine Vogue. En 1982, Bert Stern a publié The Last Sitting, un livre qui comprend un grand nombre de ses plus de 2 500 images, y compris celles que Monroe n'aimait pas et qui ont été rayées.
Bert Stern a réalisé et photographié les films Jazz on a Summer's Day (1959), A Date with an Angel (1987) et The Unknown Marilyn (2012).
Joel Sternfeld est un photographe américain. Il est connu pour ses photographies couleur grand format qui capturent le paysage américain, ainsi que pour ses photographies de style documentaire qui explorent les questions culturelles et sociales.
Sternfeld a commencé sa carrière de photographe dans les années 1970, et son premier grand projet a été "American Prospects", sur lequel il a travaillé pendant une décennie. Ce projet explorait le paysage changeant de l'Amérique, des petites villes aux centres urbains, et capturait l'impact de l'intervention humaine sur l'environnement naturel.
Tout au long de sa carrière, Sternfeld a continué à produire des projets photographiques convaincants qui explorent des questions sociales importantes, telles que les effets de la mondialisation sur les communautés, les conséquences de l'ouragan Katrina et la vie des détenus dans les prisons.
Le travail de Sternfeld a été largement exposé et figure dans les collections de nombreux grands musées, dont le Museum of Modern Art de New York, la National Gallery of Art de Washington D.C. et le San Francisco Museum of Modern Art. Il a également reçu de nombreux prix et distinctions pour ses photographies, notamment une bourse Guggenheim, une bourse de la Fondation MacArthur et le prix de Rome.
Larry Sultan était un photographe et un artiste américain. Il est connu pour son travail photographique innovant et évocateur qui explore souvent les frontières entre la photographie documentaire et la narration mise en scène.
L'œuvre de Sultan se caractérise par son intérêt pour les relations entre les personnes et leur environnement, et il incorpore souvent des décors et des objets quotidiens dans ses photographies. Il est peut-être plus connu pour son œuvre phare, "Pictures from Home", qui est une exploration profondément personnelle de sa propre famille et de sa vie en banlieue dans le sud de la Californie.
Le travail de Sultan a été exposé dans des galeries et des musées du monde entier, et il a reçu de nombreux prix et distinctions pour sa contribution à la photographie. Il était également un professeur très respecté et a enseigné la photographie au California College of the Arts et dans d'autres institutions pendant de nombreuses années.
L'héritage de Sultan en tant qu'artiste et photographe continue d'influencer les nouvelles générations d'artistes. Ses techniques innovantes et son approche unique de la photographie ont eu un impact significatif sur le domaine de la photographie documentaire, et son œuvre reste une contribution importante à l'histoire de la photographie.
Nichole Velasquez est un artiste photographe américain.
Il explore le détachement de la couleur et de la forme de leurs fonctions descriptives sur des films analogiques. Son objectif est de permettre à l'expérience émotionnelle de jouer un rôle central dans l'interprétation de l'œuvre. Velázquez travaille avec des films analogiques, explorant les souvenirs émotionnels grâce à la technique des expositions multiples. Il a travaillé avec des spécialistes des matériaux de l'université technique de Berlin pour créer des plaques d'argent, en utilisant des miroirs comme médiateurs de la perception humaine des couleurs.
Ellen von Unwerth est une photographe, réalisatrice et mannequin allemande.
Elle a commencé sa carrière en tant que modèle photo avant de devenir photographe de mode et de publicité. Le travail d'Ellen von Unwerth a été publié dans de nombreux magazines de mode et elle est surtout connue pour ses clichés ludiques et érotiques de musiciennes pop et de mannequins.
Chris von Wangenheim est un photographe de mode allemand et l'un des créateurs d'images les plus avant-gardistes du XXe siècle.
Au cours de sa carrière relativement courte (de 1968 à 1981), Chris von Wangenheim a créé des images légendaires pour toutes les grandes publications de mode des années 70, notamment Vogue, Harper's Bazaar et Interview. Il a également créé des campagnes publicitaires inoubliables pour Valentino, Dior, Calvin Klein et Revlon.
Au sommet de son succès, Chris est mort dans un accident de voiture en 1981, à l'âge de 39 ans, laissant derrière lui un immense héritage.