Portrait Surréalisme


Angelo Accardi est un artiste italien contemporain. Il a grandi entouré d'art moderne et traditionnel. Bien qu'il ait étudié les beaux-arts à l'Académie des beaux-arts de Naples, il n'a jamais terminé sa formation. Angelo Accardi illustre des visions surréalistes de la vie quotidienne sous des décors réalistes de paysages urbains et naturels. Il n'y a jamais un seul sens, mais toute une histoire derrière chaque tableau. Ironique, saisissant et ludique, la perspective unique et le style avant-gardiste d'Accardi sont le résultat de ses diverses inspirations.


Ivan Albright, peintre américain, s'est distingué par son approche unique dans l'art du réalisme magique. Connu pour ses autoportraits, ses études de caractère et ses natures mortes, Albright a captivé par sa capacité à dépeindre la condition humaine avec une précision et une intensité remarquables. Son style mature, qualifié de "baroque", a émergé entre 1925 et 1926, souvent suscitant la controverse pour son exposition sans compromis de la réalité humaine.
Ivan Albright est célèbre pour des œuvres comme « Into the World There Came a Soul Called Ida » (1929-1930) et sa contribution marquante à l'adaptation cinématographique du « Portrait de Dorian Gray » par Metro-Goldwyn-Mayer en 1945. Ses peintures, souvent des années en réalisation, reflètent un souci du détail presque obsessionnel, où même les rideaux de dentelle ou le bois éclaté étaient recréés avec des pinceaux d'un seul poil.
L'influence du réalisme magique sur l'œuvre d'Ivan Albright, style attribué au critique d'art Franz Roh, se manifeste par une représentation exagérée et anormale du quotidien, dépeignant le banal sous un jour étrange et inquiétant. Sa carrière a été marquée par des périodes de controverses, comme avec son tableau « The Lineman », qui a déclenché un débat parmi le lectorat du magazine Electric Light and Power pour sa représentation sombre et fatiguée d'un linéiste, loin des images positives attendues par le public de l'époque.
Ivan Albright a également vécu une vie personnelle riche, se mariant en 1946 avec Josephine Medill Patterson Reeve, héritière de la famille fondatrice du Chicago Tribune. Le couple a voyagé à travers le monde, bien qu'Albright ait affirmé que le voyage n'influençait pas significativement son art, croyant que c'était le sens apporté à la peinture qui comptait le plus.
Vers la fin de sa vie, Ivan Albright s'est concentré sur des portraits et autoportraits à plus petite échelle. Malgré le changement des goûts artistiques vers l'abstraction et le minimalisme, il a continué à travailler avec acharnement, même après que sa vue ait été gravement détériorée, jusqu'à ce qu'une greffe de cornée en 1967 lui permette de reprendre la peinture. Ivan Albright laisse derrière lui un héritage profond, ayant influencé le réalisme magique américain et marqué l'art du XXe siècle par son style unique et sa dévotion à son art.
Pour ceux qui s'intéressent à découvrir davantage sur Ivan Albright et envisagent d'acquérir des œuvres liées à cet artiste exceptionnel, nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères. Cette souscription vous garantira de ne pas manquer les opportunités uniques liées à Ivan Albright.


John Altoon est un artiste américain, représentant de l'expressionnisme abstrait. Il a été une figure importante de l'art de Los Angeles dans les années 1950 et 1960.
Il a étudié à l'Otis Art Institute et a suivi simultanément les cours du Los Angeles Art Centre College of Design. Connu pour ses œuvres figuratives, il était membre du groupe Ferus avec Edward Kienholz et Robert Irwin. Il a souffert de schizophrénie dès son plus jeune âge et, dans ses crises de dépression et de paranoïa, a détruit certaines de ses œuvres.


Manuel Álvarez Bravo était un photographe visionnaire mexicain dont l'œuvre illustre de manière saisissante l'héritage culturel de l'Amérique latine. Son point de vue unique sur la vie et ses superbes compétences photographiques ont inspiré des générations de photographes dans le monde entier.
Alvarez Bravo était connu pour ses expérimentations sur la lumière et les ombres, la composition et la forme. Ses photographies surréalistes sont souvent empreintes de mystère et d'énigme, tout en reflétant les difficultés et les contradictions de la société mexicaine de la première moitié du XXe siècle.
L'œuvre d'Alvarez Bravo associe merveilleusement la beauté esthétique à un contexte social profond. Son œuvre n'est pas seulement une source d'inspiration par sa beauté, mais aussi un rappel de l'importance de la préservation du patrimoine culturel et de l'histoire des peuples.


Dorothee Bachem est une artiste et écrivaine d'origine allemande qui dirige un atelier à Flensburg.
Elle a étudié l'art à l'université des arts de Berlin et travaille avec différentes techniques - peinture multicouche, collage, gravure.
Avec sa poétique unique, Bachem crée des histoires en images surréalistes, oniriques et intemporelles dans lesquelles on peut lire l'influence de Picasso et du cubisme.


Bele Bachem (de son vrai nom Renate Gabriele Bachem) était une peintre, graphiste, illustratrice de livres, décoratrice d'intérieur et écrivaine allemande. En 1997, Bachem a reçu l'Ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne.
Bachem est considéré comme l'un des artistes allemands les plus importants d'après-guerre et l'un des rares surréalistes de l'illustration de la littérature allemande.


Rudi Baerwind est un peintre allemand. Profondément influencé par l'expressionnisme allemand, son travail évolue après une phase surréaliste vers l'informel, puis se rapproche du style international qui l'apparente de fait à Georg Baselitz ou Markus Lüpertz.


Vladimir Davidovitch Baranov-Rossine (en russe: Владимир Давидович Баранов-Россине) était un artiste ukrainien, russe et français d'origine juive, connu pour son rôle important dans le mouvement avant-gardiste du Cubo-Futurisme et en tant qu'inventeur. Né à Kherson dans l'Empire russe (aujourd'hui en Ukraine), il a étudié à l'École de la Société pour l'encouragement des arts à Saint-Pétersbourg et à l'Académie impériale des beaux-arts de la même ville. Dès 1908, il exposait avec le groupe Zveno (Le Lien) à Kiev, et en 1910, il s'installa à Paris, devenant résident de la colonie d'artistes La Ruche, aux côtés de figures comme Alexander Archipenko et Sonia Delaunay-Terk.
Baranov-Rossine est reconnu pour son exploration des liens entre l'art et la technologie, notamment à travers l'invention du piano optophonique, un instrument capable de produire des sons et des lumières colorées simultanément. Cette invention illustre son intérêt pour la synthèse des arts et son engagement dans l'avant-garde artistique. En plus de son travail dans le domaine de l'art, Baranov-Rossine a également appliqué ses compétences à des innovations pratiques, telles que la caméléon, une technique de camouflage militaire, et le "photochromomètre", un appareil permettant de déterminer les qualités des pierres précieuses. Il a même perfectionné une machine à préparer, stériliser et distribuer des boissons gazeuses, le "Multiperco", qui a reçu plusieurs prix techniques.
L'art de Baranov-Rossine est représenté dans des collections et des expositions à travers le monde, témoignant de son importance dans l'histoire de l'art moderne. Malheureusement, sa vie a pris fin tragiquement lorsqu'il a été déporté et assassiné à Auschwitz en 1944 par les nazis.
Pour ceux qui sont fascinés par la contribution de Baranov-Rossine à l'art moderne et son exploration pionnière de l'intersection entre l'art et la technologie, l'inscription aux mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à son œuvre peut offrir des occasions uniques d'appréciation et de collection.


Tilo Baumgärtel est un artiste allemand qui vit et travaille à Leipzig.
Ses peintures remontent aux œuvres du réalisme social et aux affiches de propagande de grand format. L'artiste travaille avec différents supports et techniques. Outre la peinture, il utilise également la lithographie, les dessins sur papier et la vidéo. L'espace pictural et la création de paysages parfois surréalistes sont l'un de ses thèmes centraux.
Tilo Baumgärtel travaille également avec des théâtres, développant des décors et des vidéos sur la scénographie.


Volker Böhringer était un peintre et un graphiste allemand.
Il était un représentant important de la "Nouvelle Objectivité". Dans ses peintures et ses graphiques, Böhringer s'est tourné vers des thèmes représentatifs socialement critiques, le thème de ses premières œuvres étant les paysages industriels. Böhringer a refusé d'adhérer à la Ligue des artistes allemands (VBKD), ce qui lui a valu l'interdiction d'exposer ses œuvres. Malgré sa vie retirée, il a été acclamé par la critique et ses œuvres ont été présentées lors d'importantes expositions publiques d'art moderne allemand au musée d'art de Bâle en 1937 et à Zurich en 1949. Dans les années 1950, il se tourne de plus en plus vers des thèmes religieux dans ses peintures.


Louise Bourgeois est une sculptrice, dessinatrice, graveuse et plasticienne française, naturalisée américainenote.
Elle est surtout connue pour sa sculpture et ses installations monumentales. Elle explore des thèmes tels que l'univers domestique, la famille, le corps, notamment les organes sexuels, tout en abordant une approche qui se traduit comme une manifestation des subconscients et la réactivation de souvenirs de son enfance. Elle est proche des mouvements expressionnistes abstraits et du surréalisme, ainsi que du mouvement féministe, mais reste toute sa vie non affiliée à une mouvance particulière.


Hans-Ulrich Buchwald était un peintre, graphiste, céramiste, scénographe et fabricant de masques allemand. L'ensemble de son œuvre comprend environ 10 000 dessins, gravures sur bois et linogravures, peintures, céramiques, sculptures en bois et masques. Elle se caractérise par une grande diversité de formes d'expression artistique. Buchwald se sentait lié au modernisme classique, qu'il n'a toutefois connu qu'après la guerre. Il s'est inspiré de George Grosz, Pablo Picasso, Edvard Munch, August Macke, Franz Marc, Oskar Schlemmer, Fernand Léger, mais a cherché à créer son propre style dans divers domaines.


Jonas Burgert est un artiste figuratif allemand qui vit et travaille à Berlin.
Diplômé de l'Académie des beaux-arts de Berlin et étudiant de troisième cycle (Meisterschueler) auprès du professeur Dieter Hacker à Berlin, Jonas Burgert s'est distingué dès le départ par la vivacité de son originalité.
Les tableaux de Burgert sont remplis de figures fantastiques aux proportions les plus inimaginables. Dans les espaces de ses peintures panoramiques, on est immergé dans un chaos visuel de couches narratives, au milieu d'événements mystérieux, de figures et de créatures étranges. Les peintures grand format de Jonas Burgert sont dominées par le grotesque, l'étrange et le surréel. Des figures cauchemardesques ressemblant à des zombies envahissent ses mondes picturaux, effrayants et attirants à la fois.
Depuis 1998, ses œuvres ont été incluses dans de nombreuses expositions collectives à travers le monde. Jonas Burgert connaît aujourd'hui un grand succès et ses œuvres sont volontiers acquises par de nombreuses galeries.


Edward John Burra est un peintre, dessinateur et graveur anglais, connu pour ses représentations de la pègre urbaine, de la culture noire et des scènes du Harlem des années 1930. Parfois comparée a George Grosz, son œuvre évolue ensuite vers une thématique fantastique (figures de squelettes, d'homme-oiseau), qui le rapproche du surréalisme.


Josef Čapek était un artiste, écrivain et journaliste tchèque. Il était le frère cadet de l'écrivain Karel Čapek. Josef Čapek a étudié à l'École des arts appliqués de Prague, puis à Paris, où il a été influencé par le cubisme et le surréalisme.
Čapek était un artiste prolifique, travaillant dans divers domaines, notamment la peinture, la gravure et l'illustration. Il est peut-être plus connu pour son travail dans le domaine des marionnettes, ayant créé un certain nombre de spectacles de marionnettes qui étaient populaires en Tchécoslovaquie dans les années 1920 et 1930. Ses marionnettes étaient connues pour leurs visages expressifs et leurs dessins fantaisistes.
Čapek était également écrivain et journaliste, et il a écrit des pièces de théâtre, des essais et des articles pour divers journaux et magazines. Il était membre du groupe d'avant-garde tchécoslovaque Devětsil, qui promouvait l'art et la littérature modernes dans le pays.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Čapek a été arrêté par les nazis pour ses opinions antifascistes et a été envoyé au camp de concentration de Bergen-Belsen. Il y meurt en 1945, quelques semaines avant la libération du camp par les forces alliées.
L'héritage de Čapek en tant qu'artiste et écrivain est considérable, et il est considéré comme l'un des artistes tchèques les plus importants du XXe siècle. Son œuvre est représentée dans de nombreuses collections à travers le monde, notamment à la Galerie nationale de Prague et au Musée d'art moderne de New York.


Alfredo Castañeda était un peintre surréaliste mexicain.
Castañeda s'intéresse à la peinture et au dessin depuis l'enfance, mais il devient d'abord architecte, obtenant un diplôme d'architecture à l'université de Mexico. Pendant ses études, il continue à peindre comme un passe-temps, qu'il prend de plus en plus au sérieux au fil des ans. À l'université, Alfredo fait la connaissance du peintre, sculpteur et architecte Matthias Geritz, ainsi que de l'œuvre de René Magritte. Tous deux ont joué un rôle important dans la vision du monde du jeune artiste.
Après ses études, Castañeda a travaillé comme architecte et, en 1969, il a présenté sa première exposition personnelle à la Galeria de Arte Mexicano. Son œuvre a également été exposée internationalement à de nombreuses reprises aux États-Unis et dans de nombreux pays d'Amérique latine, dont le Mexique. Ses œuvres font partie de collections et de musées dans toute l'Amérique, l'Europe et l'Asie.
Alfredo Castañeda est connu pour ses peintures surréalistes, souvent des portraits. Le même personnage apparaît dans un grand nombre de ses tableaux, se révélant parfois dans de multiples versions de lui-même. Ce personnage (qui ressemble souvent à l'artiste lui-même) semble engagé dans un dialogue sans fin avec lui-même, impliquant également le spectateur.


Marc Chagall (en russe : Марк Захарович Шагал), né Moïche Chagal en 1887 à Liozna, Biélorussie, et décédé en 1985 à Saint-Paul-de-Vence, France, est un peintre et graveur qui s'est naturalisé français en 1937. Artiste inclassable, Chagall a laissé une empreinte indélébile dans le monde de l'art, ne se rattachant à aucune école précise mais influençant les mouvements surréalistes et néo-primitivistes grâce à une œuvre profondément ancrée dans la tradition juive, la vie du shtetl et le folklore russe. Sa contribution artistique s'étend au-delà de la peinture sur toile pour embrasser la gravure, la sculpture, la céramique, la poésie, et même l'art du vitrail, illustrant sa capacité à transposer sa vision unique à travers divers médiums.
Le début de sa carrière artistique est marqué par son premier voyage à Paris en 1911, où il intègre rapidement l'avant-garde, se familiarisant avec le fauvisme et le cubisme et établissant des amitiés avec des artistes et écrivains de l'École de Paris. Ses premières œuvres majeures sont exposées au Salon des Indépendants et sa première exposition personnelle a lieu à Berlin en 1914. Cette période est cruciale pour le développement de son style unique, mêlant réalité psychique et modernisme.
Chagall est également reconnu pour ses contributions significatives dans le domaine du vitrail, ayant créé des œuvres pour les cathédrales de Reims et Metz, pour l'ONU, ainsi que les fenêtres de Jérusalem en Israël. Ses réalisations incluent également des peintures à grande échelle, telles que celles réalisées pour le plafond de l'Opéra de Paris, témoignant de sa maîtrise de la couleur et de sa capacité à évoquer l'émotion à travers ses œuvres.
Le Musée National Marc Chagall à Nice, inauguré en 1973 avec le soutien d'André Malraux, est dédié à ses œuvres inspirées par la religion, notamment une série de peintures illustrant le message biblique. Ce musée témoigne de l'importance de Chagall dans l'art du XXe siècle, abritant l'une des plus grandes collections de ses œuvres sur le thème religieux et spirituel.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre de Marc Chagall offre une plongée dans un univers où se mêlent rêve, tradition, et innovation artistique. Son approche multidisciplinaire et sa capacité à transmettre une vision profondément humaine et universelle à travers son art restent une source d'inspiration inépuisable.
Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et les événements d'enchères liés à Marc Chagall. Cette souscription vous permettra de rester informé des opportunités uniques de découvrir et d'acquérir des œuvres de cet artiste exceptionnel.


Dacha Chichkina (en russe : Даша Шишкина) est une artiste américaine originaire de Russie.
Elle a étudié à la Parsons School of Design et s'est fait connaître pour ses compositions à grande échelle en mylar, peuplées de personnages comiques et grotesques dans des scènes psychédéliques. Dans les peintures de Chichkina, des femmes élégamment vêtues au visage vide sont assises les jambes croisées, debout derrière des comptoirs, discutant entre elles comme à un bal, ou contemplant seules, s'attardant dans des poses érotiques comme si elles se transformaient l'une en l'autre. Tout cela ressemble à un étrange rêve surréaliste, subtilement sexuel et violent, qui donne à réfléchir, à la fois irritant et apaisant.
Dacha Chichkina travaille à l'acrylique, à la gouache, au pastel, au crayon, au graphite et à l'encre, et réalise également des gravures à l'eau-forte. Ses dessins sont souvent imprimés sur les deux faces d'un film polyester Mylar transparent.


Fabrizio Clerici était un peintre, dessinateur, illustrateur, scénographe et architecte italien.
Clerici a obtenu un diplôme d'architecte et a été fortement influencé par les monuments antiques, la peinture et l'architecture de la Renaissance et du Baroque. En 1943, Clerici a organisé sa première exposition personnelle à la Galleria dell'Arte Cairola de Milan, présentant des dessins, des aquarelles, des lithographies et des gravures. Ses premières illustrations de livres datent de la même époque.
En 1947, Clerici entame une carrière prolifique au théâtre, au ballet et à l'opéra en faisant ses débuts en tant que décorateur dans une production de la pièce de George Bernard Shaw, Mrs Warren's Profession. L'année suivante, il participe pour la première fois à la Biennale de Venise. Il y rencontre Salvador Dalí et conçoit les décors et les costumes d'Orphée d'Igor Stravinsky au théâtre La Fenice. En 1949, il réalise de grandes peintures architecturales fantaisistes.
La suite de la vie de l'artiste aux multiples facettes Fabrizio Clerici a été riche en travaux dans les domaines artistiques les plus divers, en succès créatifs et en expositions. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreux musées aux États-Unis, dont le MoMA et le musée Guggenheim, ainsi qu'en France, notamment au Centre Pompidou.


Ithell Colquhoun est une peintre, écrivain, poète et dramaturge surréaliste britannique originaire d'Inde. Elle a été surnommée la "mère du surréalisme britannique". Influencée par Salvador Dali, elle dépeint les plantes et le monde qui l'entoure dans ce qu'elle appelle elle-même le "réalisme magique".


Eduard Adolf Daelen est un artiste, écrivain et journaliste allemand.
Il a étudié à l'Académie des arts de Düsseldorf et à l'Académie des beaux-arts de Munich. Daelen était membre de la Société des artistes de Malkasten (Malkasten) et président de l'association locale Allgemeine Deutsche Kunstgenossenschaft. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'est mis à dessiner des affiches patriotiques et des cartes postales de guerre.
Daelen est également devenu célèbre pour la première biographie de Wilhelm Busch, qu'il a écrite en 1886. Il a également écrit des articles sur l'histoire de l'art, qui ont été publiés sous des pseudonymes dans divers journaux.


Salvador Dalí était un artiste espagnol révolutionnaire, célèbre pour ses contributions au surréalisme. Né à Figueres en Catalogne, Dalí a été formé aux Beaux-Arts à Madrid. Dès son jeune âge, il a été influencé par l'impressionnisme et les maîtres de la Renaissance, se tournant progressivement vers le cubisme et les mouvements d'avant-garde. Il a rejoint le groupe surréaliste en 1929, devenant rapidement l'un de ses principaux représentants.
Son œuvre la plus connue, "La Persistance de la Mémoire" réalisée en 1931, est l'un des tableaux surréalistes les plus célèbres. Vivant en France pendant la Guerre Civile espagnole, Dalí s'est ensuite rendu aux États-Unis où il a connu un succès commercial, avant de retourner en Espagne en 1948. Ses œuvres ont exploré des thèmes comme les rêves, le subconscient, la sexualité, la religion et la science, souvent marquées par un comportement public excentrique.
Dalí était aussi connu pour son "mysticisme nucléaire", un style développé après son retour au catholicisme, mêlant classicisme, mysticisme et découvertes scientifiques récentes. Ses talents s'étendaient à la peinture, aux arts graphiques, au cinéma, à la sculpture, au design et à la photographie, collaborant souvent avec d'autres artistes.
Deux musées majeurs sont dédiés à son travail : le Théâtre-Musée Dalí à Figueres en Espagne, et le Musée Salvador Dalí à St. Petersburg en Floride, USA. Ses œuvres sont également exposées dans des institutions de renom comme le Musée National Centro de Arte Reina Sofía à Madrid et le Museum of Modern Art à New York.
Pour les collectionneurs et experts en art et antiquités, l'héritage de Dalí reste une source inépuisable de fascination. Son approche unique de l'art, alliant compétences techniques, imagination débordante et un sens aigu de l'extravagance, continue d'inspirer et d'intriguer.
Si vous souhaitez rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Salvador Dalí, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour. Cette souscription vous tiendra au courant des dernières actualités et opportunités uniques liées à ce maître incontesté de l'art surréaliste.


Giuseppe Maria Alberto Giorgio de Chirico était un artiste italien de renommée mondiale, reconnu pour sa contribution significative à l'art et à la culture. Né en Grèce, de Chirico a été l'un des pionniers du mouvement métaphysique en peinture, une approche qui a profondément influencé le surréalisme. Son œuvre se caractérise par des scènes énigmatiques, des perspectives allongées, et l'utilisation d'ombres profondes, créant une atmosphère de mystère et de mélancolie.
De Chirico est célèbre pour ses paysages urbains déserts, peuplés de mannequins, de tours allongées et de trains à vapeur lointains, qui évoquent des sentiments d'isolement et de réflexion intérieure. Ses tableaux comme « Les énigmes de l'heure » et « Le cerveau de l'enfant » sont des exemples emblématiques de son style unique, qui ont marqué l'histoire de l'art moderne.
Ses œuvres sont exposées dans les plus grands musées et galeries du monde, y compris au MoMA à New York et à la Tate Modern à Londres, témoignant de son importance et de son influence durables dans le monde de l'art. De Chirico a su transcender les frontières de l'imagination pour explorer les profondeurs de la psyché humaine, laissant derrière lui un héritage qui continue d'inspirer et de fasciner.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, la découverte ou la redécouverte de l'œuvre de Giuseppe Maria Alberto Giorgio de Chirico offre une perspective unique sur les mouvements artistiques du début du XXe siècle. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et les événements d'enchères liés à l'œuvre de de Chirico. Cette souscription est une excellente manière de rester informé des opportunités uniques liées à l'art et à la culture de cet artiste exceptionnel.


Miodrag Djuric (orthographe monténégrine : Миодраг Ђурић), connu sous le nom de Dado, était un artiste né au Monténégro qui a passé la majeure partie de sa vie et de sa carrière créative en France. Il est particulièrement connu en tant que peintre mais a également été actif en tant que graveur, dessinateur, illustrateur de livres et sculpteur.




Marcel Duchamp était un artiste français révolutionnaire, reconnu pour ses contributions significatives à l'art et à la culture. Spécialisé en peinture et en sculpture, il est surtout célèbre pour avoir remis en question les conventions de l'art avec ses œuvres d'art ready-made, qui ont profondément influencé le développement de l'art du 20e siècle.
Né en 1887, Duchamp s'est rapidement éloigné des styles traditionnels de peinture pour explorer des idées plus conceptuelles. Son œuvre la plus connue, "La Fontaine" (1917), un urinoir signé R. Mutt, a changé la perception de ce qui peut être considéré comme de l'art, introduisant l'idée que le choix de l'artiste confère à un objet sa signification artistique. Cette pièce reste un pilier de l'art moderne et est un exemple précoce de ce que nous appelons aujourd'hui l'art conceptuel.
Duchamp est également connu pour ses contributions au mouvement Dada, qui remettait en question les normes et les conventions de l'art et de la société à travers des œuvres provocatrices et avant-gardistes. Ses idées et son approche ont ouvert la voie à de nombreux mouvements artistiques qui ont suivi, y compris le surréalisme et le pop art.
Ses œuvres sont exposées dans les plus grands musées du monde, notamment au Musée d'Art Moderne de New York et au Centre Pompidou à Paris. Pour ceux qui sont passionnés par l'art et souhaitent découvrir les œuvres qui ont défié et redéfini l'art du 20e siècle, Marcel Duchamp demeure une figure incontournable.
Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Marcel Duchamp. Cette souscription est une excellente manière de rester informé des opportunités uniques liées à cet artiste emblématique.


Marc Eemans était un peintre, poète et historien de l'art belge, l'un des pionniers de l'abstraction constructiviste.
En 1925, Eemans rejoint les artistes surréalistes Dali et Magritte, avec lesquels il organise des expositions communes. Très vite, la renommée du poète éclipse son succès en tant que peintre. En 1930, Eemans fait ses débuts de poète dans Vergeten te worden : 10 lijnvormen, beïnvloed Door 10 woordvormen. Influencé par le symbolisme, il qualifie sa poésie de "surréalisme gnostique". En 1938, il publie un recueil de poèmes, Visioen Woli, et d'autres.
Ses positions artistiques et politiques pendant la Seconde Guerre mondiale l'amènent à rompre avec Magritte et d'autres.
Outre ses recueils de poèmes, Eemans a écrit des essais sur divers sujets, dont la peinture et l'architecture modernes.


Max Ernst, artiste allemand devenu citoyen américain en 1948 et français en 1958, est reconnu pour son rôle pionnier dans les mouvements Dada et Surréalisme. Né le 2 avril 1891 à Brühl, près de Cologne, et décédé le 1 avril 1976 à Paris, Ernst a laissé une empreinte indélébile dans le monde de l'art grâce à sa capacité à explorer l'inconscient et à fusionner le rêve avec la réalité dans ses œuvres. Son approche novatrice de l'art comprenait l'utilisation de techniques telles que le collage, la frottage, et la grattage, qui ont permis de créer des images fantastiques et oniriques captivant l'imagination du spectateur.
Dès le début, Ernst a été profondément influencé par l'art de Pablo Picasso, Vincent van Gogh, et Paul Gauguin, rencontrant également des artistes clés comme Hans Arp, qui est devenu un ami de longue date. L'expérience traumatisante de la Première Guerre mondiale a joué un rôle crucial dans son orientation artistique, Ernst cherchant à exprimer les absurdités et les horreurs de la guerre à travers ses œuvres. Après la guerre, il s'est engagé dans le mouvement Dada à Cologne avant de s'installer à Paris, où il a rejoint les surréalistes, développant des amitiés importantes avec des figures telles que André Breton et Paul Éluard.
Parmi ses œuvres les plus célèbres, on compte "Ubu Imperator" (1923), conservé au Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou à Paris, "L'Ange du Foyer" (1937), inspiré par les événements politiques mondiaux tels que la guerre civile espagnole, et "Europe après la Pluie II" (1940-42), une évocation apocalyptique reflétant les ravages de la Seconde Guerre mondiale. Ces œuvres sont exposées dans des musées de renommée mondiale, témoignant de l'influence et de l'importance de Max Ernst dans l'histoire de l'art moderne.
Les collectionneurs et les experts en art et antiquités trouvent en Max Ernst une source d'inspiration constante, son travail étant un témoignage puissant de l'innovation et de la capacité de l'art à refléter et à défier les époques. Pour ceux désireux de rester informés sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Max Ernst, nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour spécifiques à cet artiste exceptionnel.


Erro, de son vrai nom Guðmundur Guðmundsson, est un peintre islandais contemporain.
Erro a étudié la peinture aux académies d'art de Reykjavik et d'Oslo entre 1952 et 1954. Il s'installe ensuite en Italie, où il étudie l'art de la mosaïque à Florence et à Ravenne jusqu'en 1958.
Erro a participé à la Biennale de Venise en 1986. En 1989, il a fait don d'une grande partie de ses œuvres au musée d'art de Reykjavik.
Le style des peintures créées par Erro se situe à la frontière entre le surréalisme et le pop art. Le thème principal de ses peintures est la représentation de la civilisation moderne, de sa perfection technique et de son inhumanité. Il utilise également des techniques de bande dessinée et des thèmes de science-fiction dans son travail.


Paula Figueiroa Rego est une artiste plasticienne britannico-portugaise, surtout connue pour sa peinture et ses gravures.
Le style de Paula Rego est passé de l'abstraction au figuratif, devenant de plus en plus réaliste. Elle travaille beaucoup le pastel et la gravure. De style réaliste et fantastique, voire cruel ou choquant, ses œuvres font souvent référence aux contes traditionnels de son enfance portugaise, aux thèmes féministes ou à des éléments autobiographiques.


Ernst Fuchs est un artiste autrichien : peintre, dessinateur, graveur, sculpteur, architecte, scénographe, compositeur, poète, chanteur et l'un des fondateurs de l'École de Vienne du réalisme fantastique. En 1972, il achète, à Hütteldorf, la villa d'Otto Wagner, architecte de l'Art nouveau, qu'il restaure et transforme. Le Musée Ernst Fuchs y est inauguré en 1988.


Alberto Giacometti, sculpteur et peintre suisse, est reconnu pour ses sculptures allongées de figures solitaires, reflétant souvent un sentiment d'isolement existentiel. Né dans une famille d'artistes à Borgonovo, Suisse, il a été encouragé dès son plus jeune âge par son père, le peintre post-impressionniste Giovanni Giacometti, et son parrain, le peintre fauviste Cuno Amiet. Sa formation artistique a commencé à Genève avant de se poursuivre à Paris, où il s'est immergé dans le cubisme et le surréalisme, côtoyant des figures majeures de ces mouvements.
Giacometti a connu une carrière riche, marquée par une expérimentation constante qui l'a conduit du surréalisme à des œuvres plus réalistes axées sur la condition humaine. Ses sculptures, caractérisées par des figures étirées et émaciées, cherchent à capturer l'essence de l'humanité. L'une de ses œuvres les plus célèbres, "L'Homme qui marche", symbolise la solitude et la fragilité existentielle. Sa méthode de travail était méticuleuse, souvent réduisant ses sculptures à des formes filiformes, exprimant sa vision unique de la réalité.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Giacometti retourne en Suisse, mais revient à Paris après la guerre, où il continue à développer son style distinctif. Malgré les défis de sa santé déclinante dans les années 60, il reste prolifique jusqu'à sa mort en 1966. Ses œuvres sont aujourd'hui exposées dans des musées de renom, témoignant de son impact durable sur l'art du XXe siècle.
Pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Alberto Giacometti, inscrivez-vous dès maintenant. Cette souscription vous garantit de rester informé des dernières nouveautés sans encombrer votre boîte de réception.


Sebastian Gögel est un peintre et sculpteur allemand qui vit et travaille à Leipzig.
Diplômé de l'université des arts graphiques et du livre de Leipzig, il travaille depuis 2005 avec Paul Hammer (1975) dans le cadre du projet HAGEL. Extrêmement diversifié dans son travail, ses méthodes de travail, ses thèmes et ses préoccupations, Gögel s'inscrit dans une tradition unique d'artistes conceptuels érudits allemands. Par le biais d'exagérations, de caricatures et de grotesques, Gögel emploie et réfute simultanément la moralité et la représentation. Les peintures surréalistes de l'artiste et ses styles très variés sont à la fois attirants et horrifiants.


Tomoo Gokita est un artiste japonais contemporain de premier plan sur la scène artistique internationale. Ses peintures et dessins monochromes abstraits et figuratifs en nuances de gris, profondément psychologiques, représentent des archétypes culturels aux traits déformés et cachés sur un fond ambigu.


Arshile Gorky était un peintre arménien-américain qui a eu une influence déterminante sur l'expressionnisme abstrait. Il a passé les dernières années de sa vie en tant que ressortissant des États-Unis. Avec Mark Rothko, Jackson Pollock et Willem de Kooning, Gorky a été salué comme l'un des peintres américains les plus puissants du XXe siècle. La souffrance et la perte qu'il a vécues lors du génocide arménien ont eu une influence cruciale sur le développement de Gorky en tant qu'artiste.


Günter Wilhelm Grass est un écrivain et artiste allemand.
Lauréat du prix Nobel de littérature en 1999, Grass est principalement connu pour son roman Le Tambour.
Marquée par l'expérience traumatique du nazisme, son œuvre, baroque et ironique, puise son inspiration dans son origine germano-polonaise et condense réalisme et mythe afin d'explorer les méandres de l'Histoire, la mémoire et la culpabilité. Considéré comme l'un des plus grands écrivains allemands contemporains et le plus célèbre auteur germanophone de la seconde moitié du ХХe siècle, il est aussi remarqué pour ses prises de positions politiques à l'origine de nombreuses controverses en Allemagne et à l'international.


Frank-Arno Grüttner était un peintre indépendant allemand. Il s'est d'abord consacré à la peinture surréaliste à Berlin, mais a changé de style au début des années 1980 pour se consacrer à des peintures à l'huile de « citadins » et a également travaillé sur des motifs religieux. Lorsqu'il en a eu assez du surréalisme à la fin des années 70, il s'est tourné vers de nouvelles directions. Il s'est d'abord orienté vers les impressions que lui offrait son quartier de Francfort et a peint tout ce qui lui sautait aux yeux en termes d'extrêmes - citadins décadents, junkies, motards avant et après l'accident, changeant complètement de style de peinture. Il en résulte des tableaux qui n'idéalisent pas l'homme, mais qui mettent plutôt à nu son intériorité. Pour ses tableaux de Francfort, il utilisait des couleurs vives, mais au cours des 15 dernières années, le rouge est entré de plus en plus en jeu et a joué un rôle extrêmement important dans la peinture de Grüttner.


Yozo Hamaguchi était un artiste japonais et un graveur sur cuivre qui a fait revivre la technique presque oubliée de la mezzotinte au XXe siècle.
Il a étudié à l'université d'art de Tokyo, voyagé en Europe, travaillé à Paris et participé à des expositions. Hamaguchi a innové en insérant des couleurs vives dans ses estampes mezzo en noir et blanc, produisant des peintures surréalistes et abstraites.


Rudolf Hausner était un peintre, un graphiste autrichien et un représentant important de l'école viennoise du réalisme fantastique.
L'une des particularités de sa technique picturale est l'utilisation de couleurs à l'huile de résine translucides ("glacis") appliquées en plus de 10 couches superposées sur des sous-couches de couleurs acryliques, qui confèrent à la couleur une profondeur lumineuse particulière. Il a également mis au point des méthodes pour créer des transitions impeccables sans utiliser d'aérographe dans la peinture à l'huile pure.
Il a publié des articles et des livres sur son œuvre et sur l'histoire de l'art.


Uwe Henneken est un artiste allemand qui vit et travaille à Berlin.
Il a commencé ses études à l'Académie nationale des beaux-arts de Karlsruhe et les a terminées à l'Université des arts de Berlin. Dans ses peintures et sculptures grotesques, amusantes et féeriques, l'artiste transporte le spectateur dans des mondes étranges. Les paysages aux couleurs vives, comme dans un rêve surréaliste, sont particulièrement impressionnants. Dans ces décors psychédéliques évoluent des personnages inimaginables dans la réalité, tantôt comiques et caricaturaux, tantôt tragiques, et parfois les deux à la fois.
Henneken a passé sa vie à étudier le thème du chamanisme et pense que le chaman est le prototype de l'artiste et que, par conséquent, l'artiste contemporain est directement lié à son ancêtre professionnel. En promouvant l'idée d'autres mondes, l'artiste fait entrer la magie dans la vie réelle par le biais du réalisme magique.


Heinrich Hoerle était un artiste constructiviste allemand, membre du mouvement de la Nouvelle Objectivité. Né à Cologne, il a étudié à l'école des arts et métiers de cette ville mais était principalement autodidacte. Après son service militaire lors de la Première Guerre mondiale, il a rencontré Franz Wilhelm Seiwert en 1919 et a travaillé avec lui sur le journal Ventilator. Ensemble avec sa femme, Heinrich Hoerle a participé activement à la scène Dada de Cologne et a co-fondé le groupe d'artistes Stupid. En 1920, il a publié la Krüppelmappe (Portfolio des Estropiés).
Son style, influencé par des artistes comme Vladimir Tatlin et El Lissitzky, ainsi que par le mouvement De Stijl, caractérise ses œuvres par des figures génériques, présentées en profil strict ou en poses frontales rigides. Ses travaux ont été considérés comme de l'art dégénéré par les nazis en 1933, et il est décédé à Cologne en 1936. Ses œuvres sont présentes dans plusieurs collections publiques, dont le Museum Ludwig à Cologne et le Von der Heydt Museum à Wuppertal.
Pour les collectionneurs et experts en art, l'œuvre de Heinrich Hoerle représente un exemple fascinant de l'art constructiviste et de la Nouvelle Objectivité, offrant des perspectives uniques sur l'époque entre les deux guerres mondiales. Inscrivez-vous pour rester au courant des dernières nouvelles sur les œuvres de Heinrich Hoerle, y compris les ventes et les événements d'enchères. Profitez de cette opportunité unique pour enrichir votre collection et approfondir votre connaissance de l'art.


Adolf Hoffmeister, artiste et intellectuel tchèque né le 15 août 1902 à Prague et décédé le 24 juillet 1973, était une figure marquante dans le monde de l'art, de la littérature et du journalisme. Sa carrière diversifiée l'a vu exceller en tant que peintre, caricaturiste, auteur, dramaturge, traducteur, journaliste, éditeur, critique d'art et diplomate.
Au début de sa carrière, Hoffmeister a été actif dans le milieu artistique de Prague. Il a organisé sa première exposition solo à la galerie de la maison d'édition Odeon en 1927. Il a également joué un rôle clé dans l'association Mánes des Beaux-Arts, un groupe progressiste d'intellectuels tchèques. Hoffmeister a contribué à introduire et à défendre l'œuvre anti-nazie de John Heartfield grâce à son engagement dans cette association.
Durant les années 1930, Hoffmeister a fui le nazisme, d'abord à Paris, puis via un camp de concentration au Maroc, avant d'atteindre New York en 1941. Après la Seconde Guerre mondiale, il retourna à Prague, rejoignit le parti communiste et poursuivit une carrière dans la diplomatie et l'enseignement. Cependant, après ses interventions pro-réformes en août 1968, il fut banni de la vie publique et passa ses dernières années dans l'obscurité.
Parmi ses œuvres remarquables, Hoffmeister a illustré plusieurs livres, notamment des traductions d'œuvres de James Joyce et des illustrations pour "Le Tour du monde en quatre-vingts jours" de Jules Verne. Ses illustrations et ses collages montrent une maîtrise exceptionnelle et une approche avant-gardiste de l'art visuel. Ses œuvres reflètent non seulement son talent artistique, mais aussi son engagement politique et social.
Pour les collectionneurs, les commissaires-priseurs et les experts en art et antiquités, la découverte d'Adolf Hoffmeister offre une perspective unique sur l'art et la culture du XXe siècle. Son travail représente un mélange fascinant d'art, de politique et d'histoire.
Pour rester informé des événements et des ventes d'œuvres liées à Adolf Hoffmeister, nous vous invitons à vous inscrire à nos mises à jour. Vous recevrez des informations spécifiques sur les nouvelles ventes de produits et les événements d'enchères en rapport avec cet artiste exceptionnel.


Frida Kahlo de Rivera, née Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, était une peintre mexicaine célèbre pour ses autoportraits colorés et audacieux qui abordent des thèmes tels que l'identité, le corps humain et la mort. Bien qu'elle ait nié être liée au surréalisme, son œuvre est souvent associée à ce mouvement. Elle était également connue pour ses peintures reflétant sa propre expérience de la douleur chronique.
Née d'un père allemand et d'une mère mestiza, Kahlo a passé la plupart de son enfance et de sa vie adulte dans sa maison familiale à Coyoacán, aujourd'hui accessible au public sous le nom de Musée Frida Kahlo. Atteinte de polio dans son enfance, elle aspirait à devenir médecin jusqu'à ce qu'un grave accident de bus à l'âge de 18 ans cause des douleurs et des problèmes médicaux tout au long de sa vie. Pendant sa convalescence, elle a redécouvert son intérêt pour l'art et a commencé à peindre, principalement des autoportraits, reflétant souvent son état physique et émotionnel.
Kahlo a rejoint le Parti communiste mexicain en 1927, où elle a rencontré l'artiste Diego Rivera. Ils se sont mariés en 1929 et ont eu une relation complexe, marquée par plusieurs affaires et une séparation temporaire, mais ils se sont remariés en 1940. Kahlo a continué à développer son style artistique, influencée par la culture folklorique mexicaine, et a exposé ses œuvres à New York et à Paris dans les années 1930. Ses peintures les plus connues incluent "Henry Ford Hospital" (1932), "The Two Fridas" (1939) et "Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird" (1940).
Les années 1940 ont vu la reconnaissance internationale de son travail et sa participation à plusieurs expositions aux États-Unis et au Mexique. Sa santé s'est cependant détériorée, l'obligeant souvent à rester à la Casa Azul, où elle trouvait du réconfort auprès de ses animaux et en s'occupant de son jardin.
Kahlo est décédée en 1954 à l'âge de 47 ans. Après sa mort, son œuvre est devenue influente dans les études féministes et les débats postcoloniaux, faisant d'elle une icône culturelle internationale. Son héritage continue d'inspirer non seulement les artistes, mais aussi ceux qui ont vécu des expériences similaires de douleur et de résilience.
Pour en savoir plus sur cette artiste exceptionnelle et rester informé des ventes de produits et des événements de vente aux enchères liés à Frida Kahlo, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour.


Aris Kalaizis est un artiste allemand d'origine grecque. Il a étudié la peinture à l'Académie des beaux-arts de Leipzig.
Aris Kalaizis a acquis une reconnaissance internationale après avoir participé à la Biennale de Venise 2010 (Mostra Internazionale di Architettura) et à la 4e Triennale de Guangzhou, en Chine, en 2011.
Calaisis crée ses œuvres en assemblant des compositions spatiales élaborées et en construisant des scènes à grande échelle sur le site d'une action imaginaire. Au cours de ce processus, il prend une série de photographies préparatoires à partir desquelles l'œuvre finale est construite. Les scènes de ses peintures, qui ont souvent une impression surréaliste, sont développées à partir d'idées que Kalaisis élabore à la manière d'un scénario. Le résultat de ce processus créatif progressif sont des œuvres picturales qui incarnent les images souhaitées du monde intérieur en lignes et en couleurs.


Hideaki Kawashima est un artiste japonais qui vit et travaille à Tokyo.
Après avoir obtenu son diplôme à l'université de Tokyo, il a entrepris un apprentissage de deux ans du bouddhisme dans un temple avant de commencer sa carrière d'artiste en 2001.
Hideaki Kawashima utilise la peinture de portrait et les masques d'autoportrait pour montrer l'ambiguïté de la vie humaine. Ses personnages, aux yeux expressifs, expriment une gamme d'émotions : peur, désir, anxiété, nostalgie. Cependant, ces émotions sont ambiguës. Kawashima apporte des touches de folklore, de mythologie et de surréalisme aux visages androgynes.


Moïse Kisling, artiste peintre français d'origine polonaise, s'est distingué par son talent exceptionnel dans l'univers de l'art et de la culture. Né en 1891 à Cracovie, il a déménagé à Paris en 1910, devenant un membre éminent de l'École de Paris, une communauté d'artistes avant-gardistes. Son œuvre est réputée pour ses portraits et ses nus féminins, ainsi que pour ses paysages et natures mortes, marqués par une diversité d'influences, allant du cubisme de Paul Cézanne aux classiques italiens et flamands.
Au fil de sa carrière, Kisling a développé une "nouvelle volonté expressive", unique, intégrant les influences de ses contemporains et amis tels que Derain, Modigliani, Matisse, Renoir et Ingres. Cette fusion des styles lui a valu une grande renommée, notamment pour ses nus féminins et ses portraits qui ont séduit un large public de son vivant.
Les œuvres de Kisling sont présentes dans de prestigieuses collections publiques à travers le monde. Aux États-Unis, par exemple, ses peintures sont exposées au Metropolitan Museum of Art et au Brooklyn Museum de New York, ainsi qu'au Philadelphia Museum of Art. En France, ses œuvres figurent au musée national d'Art moderne et au Musée d'art moderne de la ville de Paris, tandis qu'en Suisse, une importante collection est conservée au Petit Palais de Genève.
En 1950, Kisling a été honoré en étant promu au grade d'Officier de la Légion d'Honneur, reconnaissance officielle de sa contribution majeure à l'art français. Il est décédé en 1953 à Sanary-sur-Mer, laissant derrière lui un héritage artistique riche et diversifié.
Pour les collectionneurs et experts en art et antiquités, l'œuvre de Kisling demeure une source d'inspiration et de fascination continue. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Moïse Kisling, garantissant ainsi de ne pas manquer les opportunités de découvrir ou d'acquérir des pièces de cet artiste exceptionnel.


Gustav Klimt, né le 14 juillet 1862 à Baumgarten en Autriche, fut un peintre symboliste autrichien et l'un des membres les plus en vue du mouvement Art nouveau et de la Sécession de Vienne. Son œuvre, diversifiée et innovante, couvre des peintures, des murales, des esquisses et d'autres objets d'art. Klimt est surtout connu pour son utilisation audacieuse du corps féminin comme sujet principal de ses œuvres, souvent marquées par un érotisme franc.
Dans ses premières années, Klimt a connu le succès en tant que peintre de décorations architecturales dans un style conventionnel. Cependant, en développant un style plus personnel, il a fait face à la controverse, en particulier avec ses peintures réalisées vers 1900 pour le plafond du grand hall de l'Université de Vienne, jugées pornographiques à l'époque. Il a ensuite refusé d'accepter d'autres commandes publiques, se tournant vers un nouveau succès avec les peintures de sa "période dorée", dans lesquelles il incorporait souvent des feuilles d'or.
Klimt a également été influent dans le développement de la Sécession de Vienne, un mouvement visant à promouvoir des expositions pour les artistes non conventionnels, attirer des œuvres d'artistes étrangers à Vienne, et publier un magazine pour présenter les travaux de ses membres. Ses paysages d'Attersee, peints lors de ses vacances estivales, sont également notables pour leur qualité et leur nombre.
Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve le "Portrait d'Adele Bloch-Bauer I" (1907) et "Le Baiser" (1907-1908), des exemples remarquables de sa période dorée. Klimt a joué un rôle clé dans l'évolution de l'art moderne au début du 20ème siècle, en influençant des artistes tels que Egon Schiele.
Pour ceux qui s'intéressent de près à l'œuvre de Klimt, en particulier les collectionneurs et les experts en art et en antiquités, s'abonner à des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et les événements d'enchères liés à Gustav Klimt peut être enrichissant. Cette souscription vous permettra de rester informé des dernières actualités et opportunités liées à son œuvre.


Gueli Korjev (en russe : Гелий Михайлович Коржев), né le 7 juillet 1925 et décédé le 27 août 2012, était un peintre soviétique et russe remarquable pour son style réaliste socialiste. Il a étudié à l'École d'Art de Moscou puis à l'Institut d'Art de Moscou sous la tutelle de Sergey Gerasimov. Tout au long de sa carrière, Korjev est resté fidèle aux idéaux communistes, même après la dissolution de l'Union Soviétique, refusant une récompense de l'État russe en raison de ses convictions politiques.
Son œuvre reflète les points tournants cruciaux de la vie russe du 20e siècle, capturant la complexité tragique de la guerre et son héritage persistant dans la vie quotidienne des Russes. Ses tableaux, comme "Clouds of 1945" à la Galerie Tretiakov et "Conversation" au Musée Russe, montrent une profonde réflexion philosophique sur l'histoire et la société. Ils révèlent le regard unique de Korjev sur les événements historiques, souvent en contradiction avec les perspectives officielles de son époque.
Les années 1980 ont marqué un tournant important dans l'histoire soviétique, et pour Korjev, elles ont signifié une période de contradiction aiguë entre ses croyances et la nouvelle réalité. Se retirant des fonctions publiques, il s'est concentré sur son art dans l'intimité de son studio, réalisant pleinement ses ambitions créatives.
Les œuvres de Korjev se trouvent dans de grandes collections telles que la Galerie Tretiakov, le Musée Russe, le Musée Anniev en Russie, et TMORA aux États-Unis, reflétant l'importance et l'impact de son travail sur l'art du 20e siècle.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Gueli Korjev, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour. Cette souscription vous permettra de découvrir les nouvelles œuvres disponibles et les opportunités d'acquérir des pièces rares de cet artiste influent.


Ervand Kotchar (еn russe : Ерванд Семёнович Кочар), peintre et sculpteur arménien, a marqué le XXe siècle par son approche innovante de l'art. Né à Tiflis en 1899, il a étudié en Géorgie avant de s'établir à Paris, où il a côtoyé des figures majeures de l'art moderne. Kotchar est notamment reconnu pour avoir introduit la notion de la quatrième dimension, "l'espace", dans ses œuvres, une révolution dans le monde de la peinture et de la sculpture de son temps.
Son œuvre "Orientales" (1924), conservée au Centre Pompidou à Paris, illustre son intérêt pour les contrastes de couleurs et les influences cubistes. Kotchar a également signé le Manifeste du Dimensionisme en 1936, témoignant de son engagement dans les mouvements d'avant-garde de l'époque. De retour en Arménie, il a fait face à des accusations de propagande, mais a continué à travailler et à enseigner, laissant un héritage durable dans l'art arménien et international.
Ses contributions à l'art sont visibles dans des institutions telles que le Centre Pompidou et à travers des œuvres majeures comme la sculpture "David de Sassoun". Kotchar a exploré les horreurs de la guerre, s'inspirant de "Guernica" de Picasso, et a participé à des expositions significatives, affirmant la culture arménienne sur la scène mondiale.
Pour les collectionneurs et les experts en art, l'œuvre d'Ervand Kotchar offre une fenêtre unique sur les innovations artistiques du XXe siècle et l'expression d'une identité arménienne riche et complexe. Son travail demeure un sujet d'étude et d'admiration, témoignant de la force et de l'originalité de sa vision.
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et les événements d'enchères liés à Ervand Kotchar.


David est un photographe et réalisateur américain connu dans les domaines de la mode, de la publicité et de la photographie d'art.
Son œuvre, empreinte de surréalisme et d'humour, reste très influencée par l'érotisme et fait référence aux œuvres de James Bidgood.


Hughie Lee-Smith est un artiste et un enseignant américain. Ses peintures surréalistes ressemblent à des scènes de théâtre, représentant des paysages urbains et des plages de mer avec des personnes mystérieuses et solitaires.
Les œuvres de Lee-Smith font partie des collections de nombreux musées célèbres.


Fernand Léger, né en 1881 en Normandie, était un artiste français aux multiples talents, dont la peinture, la sculpture et le cinéma. Connu pour avoir développé une forme personnelle du cubisme, qu'il a appelée "tubisme", Léger a progressivement modifié son style vers une approche plus figurative et populiste. Ses œuvres sont caractérisées par l'utilisation audacieuse de formes simplifiées et de couleurs primaires, faisant de lui un précurseur de l'art pop.
Léger a été profondément influencé par son expérience durant la Première Guerre mondiale, où il a été mobilisé et a passé deux ans au front. Cette période a marqué le début de sa "période mécanique", où il a commencé à peindre des formes tubulaires et machinistes, comme en témoignent ses œuvres "Le Soldat à la Pipe" (1916) et "Les Joueurs de cartes" (1917). Après la guerre, il a continué à explorer ces thèmes, produisant des œuvres telles que "Les Disques" (1924), où il joue avec des formes suggestives de feux de circulation.
Dans les années 1920, Léger s'est associé aux artistes puristes comme Le Corbusier et Amédée Ozenfant, cherchant à fusionner classicisme et modernité. Cela se reflète dans ses œuvres de cette époque, qui montrent une inclinaison vers des formes classiques tout en restant résolument modernes, comme dans "La femme et l'enfant" (1921).
Enfin, dans les années 1930, Léger s'est tourné vers un style plus figuratif et populiste, reflétant son intérêt pour rendre l'art accessible à un public plus large. Son engagement politique de gauche l'a également amené à enseigner la peinture aux travailleurs, dans l'esprit du Front populaire français.
Pour les collectionneurs et experts en art et antiquités, l'œuvre de Léger représente une exploration profonde de la modernité, marquée par une transition du cubisme vers des formes expressives qui célèbrent le monde industriel et la vie quotidienne. Ses travaux sont présents dans de nombreux musées et galeries à travers le monde, témoignant de son importance et de son influence dans l'histoire de l'art.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Joseph Léger, inscrivez-vous à nos mises à jour. Cette souscription vous garantira l'accès aux informations les plus récentes concernant l'artiste et son œuvre.


Claude Lepape était un peintre, graveur et décorateur de théâtre français, représentant de l'école de Paris. Il était le fils du peintre Georges Lepape et a étudié la peinture à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Les natures mortes et les portraits de Claude Lepape témoignent de la connaissance intime qu'a l'artiste des créatures et des objets et ont une connotation surréaliste.


Rosa Loy est une artiste allemande, représentante de la "Nouvelle école de peinture de Leipzig", qui vit et travaille à Leipzig.
Elle a étudié à l'université Humboldt de Berlin et à l'Académie des arts visuels de Leipzig. Rosa Loy est l'une des rares artistes allemandes à travailler sur une nouvelle féminité dans le style du nouveau romantisme. Ses personnages vivent dans un monde de fantaisie, de rêves et de folklore, dans des décors colorés, surréalistes et symboliques.
Loy combine audacieusement la féminité et la beauté dans ses peintures figuratives. Son travail reflète également sa relation avec son mari Neo Rauch. Ensemble, ils sont internationalement connus comme un couple de créateurs à succès. Ils ont tous deux leurs propres œuvres indépendantes, qui sont néanmoins influencées l'une par l'autre et peuvent combiner avec succès les forces de la masculinité et de la féminité.
Rosa Loy travaille la caséine sur toile et sur papier et maîtrise diverses techniques graphiques. Elle a participé à de nombreuses expositions d'artistes de Leipzig dans des musées d'art internationaux. En outre, ses œuvres figurent dans les collections de grandes institutions et organisations artistiques telles que le Museum of Modern Art, New York, le Museum of Contemporary Art, Los Angeles, et la Deutsche Bank Collection.


René Magritte, artiste belge et peintre surréaliste de renom, est célèbre pour ses œuvres qui défient la réalité. Né à Lessines en 1898, Magritte a commencé à peindre vers 1915, adoptant initialement un style impressionniste. Ses études à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles entre 1916 et 1918 ont influencé ses premières œuvres, marquées par le futurisme et le cubisme. Cependant, c'est son adhésion au surréalisme qui a défini sa carrière.
En 1926, Magritte a réalisé sa première peinture surréaliste, "Le jockey perdu", et a tenu sa première exposition solo à Bruxelles en 1927. Malgré un accueil critique défavorable, son travail a évolué et il a déménagé à Paris en 1927, où il a rejoint le groupe surréaliste d'André Breton. Ses œuvres, souvent peuplées d'objets du quotidien placés dans des contextes surréalistes, interrogeaient la perception de la réalité.
L'une de ses œuvres les plus emblématiques, "L'Empire des lumières", illustre parfaitement le style de Magritte : une juxtaposition surréaliste de la nuit et du jour, créant une ambiance à la fois paisible et inquiétante. Cette œuvre, ainsi que d'autres telles que "L'Homme au chapeau melon" et "La Reproduction interdite", demeurent des exemples marquants de son talent pour mêler le réel à l'irréel.
Magritte a également été influencé par des événements personnels tragiques, notamment le suicide de sa mère en 1912. Bien que controversé, certains pensent que cet événement a influencé ses peintures ultérieures de personnages avec des visages cachés par des tissus.
Tout au long de sa vie, Magritte a exploré divers styles et périodes, y compris une brève période "Renoir" pendant la Seconde Guerre mondiale et une phase "Vache" à la fin des années 1940. Son travail a souvent présenté une touche d'humour et d'ironie, le distinguant de ses contemporains surréalistes.
Magritte est resté actif dans le monde de l'art jusqu'à sa mort en 1967, laissant derrière lui un héritage durable dans le surréalisme. Ses œuvres sont exposées dans des musées et galeries du monde entier, témoignant de son influence et de sa renommée.
Pour en savoir plus sur René Magritte et ses œuvres, et pour rester informé des ventes de produits et événements d'enchères liés à cet artiste exceptionnel, inscrivez-vous à nos mises à jour. Cette inscription vous permettra de recevoir des alertes exclusives sur les nouvelles ventes et événements liés à l'œuvre de Magritte, un incontournable pour les collectionneurs et experts en art et antiquités.


Baya Mahieddine (arabe : باية محي الدين) ou Fatima Haddad (arabe : فاطمة حداد) était une artiste algérienne surtout connue pour ses peintures vibrantes et colorées qui présentaient souvent des formes et des figures audacieuses. À l'âge de seize ans, Baya a eu sa première exposition à Paris, où elle a été remarquée par des artistes renommés tels que Pablo Picasso et André Breton.
L'œuvre de Baya est souvent associée au surréalisme, car elle a été fortement influencée par Breton et d'autres artistes surréalistes. Cependant, elle s'est également inspirée de l'art et de la culture traditionnels algériens, incorporant des éléments tels que la calligraphie et les motifs géométriques dans son travail.
Tout au long de sa carrière, les œuvres de Baya ont été exposées en Algérie et en France, et elle a été largement saluée par la critique pour son style unique et son approche de la peinture. Outre ses peintures, elle a également créé des tapisseries, des céramiques et d'autres œuvres d'art.


André Masson fut un artiste français remarquable, né en 1896 et décédé en 1987, qui s'est distingué dans le domaine de la peinture et du dessin. Reconnu comme l'un des pionniers du surréalisme, Masson a exploré les profondeurs de l'inconscient à travers ses œuvres, marquées par un intense dynamisme et une liberté d'expression exceptionnelle. Sa capacité à fusionner le rêve et la réalité dans ses créations lui a valu une place de choix parmi les grands noms de l'art du XXe siècle.
Ses œuvres, souvent empreintes de symbolismes et d'une exploration profonde de la condition humaine, reflètent son intérêt pour le mysticisme, la sexualité, et les conflits internes de l'âme. Parmi ses tableaux les plus connus, "Le Labyrinthe" (1938) se distingue comme une métaphore puissante de la quête intérieure, exposant la complexité de l'esprit humain. Ses contributions à l'art surréaliste ne se limitent pas à ses peintures ; Masson a également excellé dans la gravure, enrichissant le monde de l'art de ses visions oniriques et tumultueuses.
Les travaux de Masson sont exposés dans de nombreuses galeries et musées à travers le monde, témoignant de l'impact durable de son art. Le Centre Pompidou à Paris, le Museum of Modern Art à New York, et le Tate Modern à Londres comptent parmi les institutions qui honorent son héritage, offrant aux amateurs d'art et aux collectionneurs l'opportunité d'admirer de près son génie.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités désireux de s'immerger davantage dans l'univers fascinant d'André Masson, nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et les événements d'enchères liés à cet artiste extraordinaire. Cette souscription vous garantira l'accès aux informations les plus récentes et exclusives, vous permettant de rester à l'avant-garde du marché de l'art lié à Masson.