Illustrateurs
Louise Abbéma était une artiste peintre française, sculpteure et designer de l'époque de la Belle Époque, née le 30 octobre 1853 à Étampes et décédée le 29 juillet 1927 à Paris. Elle s'est fait connaître grâce à ses portraits hauts en couleur de la société parisienne et des célébrités de son temps, y compris de la célèbre actrice Sarah Bernhardt. Abbéma a étudié l'art avec des maîtres renommés et a souvent peint des portraits et des scènes de genre influencés par l'impressionnisme.
Son talent lui a valu de nombreuses distinctions, dont la Palme Académique en 1887 et la Légion d'honneur en 1906, faisant d'elle une des premières femmes à recevoir cette honneur. Elle a également été nommée Peintre officielle de la Troisième République. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreux salons et elle a reçu une médaille de bronze lors de l'Exposition Universelle de 1900.
Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve "Le Matin d’avril, Place de la Concorde, Paris" (1894), "Portrait de Jeanne Samary" et divers portraits de Sarah Bernhardt. Ses peintures sont reconnues pour leur style vif et leur technique impressionniste, reflétant la vie sociale et culturelle de son époque.
Pour en savoir plus sur Louise Abbéma et découvrir ses œuvres, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour être informé des nouvelles ventes aux enchères et des événements liés à ses œuvres.
Richard Adams est un artiste et illustrateur britannique qui vit et travaille dans le Sussex.
Adams a obtenu un diplôme de graphisme à l'école polytechnique de Leicester et a d'abord travaillé comme illustrateur à Londres. Richard Adams crée toutes ses peintures à l'aide de pastels à la craie, puis les fixe et les imprègne d'un vernis spécial qui laisse une surface impénétrable. Il dépeint une variété de paysages anglais et de bords de mer, souvent peuplés de personnages et d'animaux excentriques, ainsi que des scènes domestiques amusantes. L'artiste réussit à transmettre l'humour et l'absurdité de la vie quotidienne dans un style anglais à la fois ancien et contemporain.
Les œuvres d'Adams sont régulièrement exposées à Londres et dans d'autres villes du Royaume-Uni, où elles sont très appréciées, et à l'étranger, à Sydney, Washington DC, Brême et Madrid.
Vladimir Ivanovitch Akoulov (en russe: Владимир Иванович Акулов) est un artiste biélorusse soviétique et contemporain. Il est connu comme peintre, graphiste et enseignant, représentant de la deuxième vague de l'avant-garde biélorusse.
Dans son œuvre, Vladimir Akoulov a développé un style unique influencé par l'expressionnisme, le cubisme, le primitivisme et le fauvisme. Il est passé maître dans l'art du portrait, du paysage, de la nature morte, des compositions aux sujets symboliques et allégoriques, des illustrations d'œuvres littéraires. Tout au long de sa carrière, l'artiste a créé plusieurs cycles de portraits, y compris de personnes célèbres.
Saleh al-Jumai'e est un artiste irakien connu pour ses œuvres qui explorent la notion de traces laissées par l'héritage ancien. Ses œuvres intègrent souvent la calligraphie arabe dans une œuvre abstraite. Al-Jumaie et sa cohorte sont devenus le groupe d'artistes qui a défini l'art irakien des années 1960. Bien qu'on se souvienne surtout d'al-Jumaie en tant que peintre, il a également conçu des affiches et produit un certain nombre de couvertures de livres. Ses premiers travaux comportent des lettres arabes, mais au fil du temps, la calligraphie s'est estompée. Son intérêt pour l'exploration de nouveaux médias et matériaux s'est maintenu tout au long de sa carrière. L'idée des traces laissées par la tradition est un thème que Jumaie reprend dans une grande partie de son œuvre. Par exemple, Pages from Old Books est une série d'œuvres d'art mixtes qui crée une illusion de surfaces sur lesquelles des fragments de script ont été écrits.
Craig Alan est un artiste américain dont les œuvres font preuve d'une grande sophistication technique et d'une imagination débordante.
Après avoir déménagé à la Nouvelle-Orléans avec sa famille, Alan a travaillé comme artiste de rue dans sa jeunesse, réalisant des portraits. Grâce à son talent exceptionnel et à ses propres recherches, il a fini par développer une compréhension et un sens admirables des textures, des compositions et des couleurs. Aujourd'hui, Craig Alan représente un large éventail de styles artistiques, de l'illustration de livres à la peinture à l'huile naturaliste, en passant par son Populus Art.
Hans Henning Otto Harry Baron von Voigt, plus connu sous le surnom d'Alastair, était un artiste, compositeur, danseur, mime, poète, chanteur et traducteur allemand. Il est surtout connu comme illustrateur.
Ses dessins, souvent d'esprit décadent et d'apparence Art nouveau, sont quelque peu influencés par les dessins de l'artiste anglais Aubrey Beardsley.
Ses dessins sont réalisés à l'encre noire et blanche, parfois rehaussés d'une couleur. Les illustrations d'Alastair sont fortement influencées par le mouvement décadent dans l'art et la poésie qui avait commencé des décennies plus tôt, avec le thème récurrent de la "perversité et du sinistre". Des éléments décoratifs complexes et des détails fins sont visibles dans ses œuvres.
Eleazar Albin était un naturaliste britannique, auteur de livres illustrés sur les oiseaux et les insectes.
Albin a écrit et illustré un certain nombre de livres, dont A Natural History of English Insects (1720), A Natural History of Birds (1731-38) et A Natural History of Spiders and Other Curious Insects (1736). Son travail était basé sur une observation minutieuse et un talent artistique. Eleazar Albin est considéré comme l'un des "grands illustrateurs d'ouvrages entomologiques du XVIIIe siècle".
Certaines des illustrations de ces livres sont l'œuvre de la fille d'Albin, Elisabeth. Eleazar Albin lui-même a fièrement écrit à propos de ses dessins qu'ils étaient tous peints d'après nature, avec toute la précision d'une esquisse, contrairement aux croquis d'autres scientifiques, qui les réalisaient soit de mémoire, soit à partir d'histoires.
William Alexander était un peintre, illustrateur et graveur britannique.
Il a étudié la peinture à la Royal Academy et est devenu un artiste très célèbre. Entre 1792 et 1794, il a accompagné l'ambassade officielle à Pékin de Lord George Macartney au nom du gouvernement britannique, où il a documenté la visite et réalisé de nombreux dessins de la cour chinoise. Ces dessins représentent divers mandarins, marchands, membres de la famille royale et membres de la société chinoise. En 1805, William Alexander publie The Costume of China, illustré de 48 gravures en couleur, qui remporte un vif succès auprès du public.
Samuel Alken l'Ancien était un peintre, graveur et illustrateur britannique.
Samuel Alken a étudié à la Royal Academy School de Londres. En 1779, il a publié A New Book of Ornaments Designed and Engraved by Samuel Alken, et s'est ensuite imposé comme l'un des graveurs les plus éminents dans la nouvelle technique de l'aquatinte. Alken a réalisé de magnifiques compositions de la campagne britannique, y compris des scènes nocturnes au clair de lune. Ses œuvres comprennent des gravures de George Morland, Richard Wilson, Thomas Rowlandson et Francis Wheatley. Ses planches de seize vues des lacs du Cumberland et du Westmorland, d'après des dessins de John Ames et John Smith, ont été publiées en 1796, et en 1798 une série de vues en aquatinte du nord du Pays de Galles d'après des dessins du révérend Brian Broughton.
Ses fils, Samuel Alken le Jeune (1784-1824), Henry Thomas Alken (1785-1851) et Samuel Henry Alken (1810-1894) sont également devenus artistes.
Charles Henry Alston était un artiste américain du milieu du XXe siècle. Il est connu comme peintre graphique et muraliste, mais aussi comme sculpteur, illustrateur et éducateur, qui a vécu et travaillé dans le quartier de Harlem à New York.
Charles Alston était un activiste de la "Renaissance de Harlem". Il est devenu le premier directeur afro-américain du US Federal Art Project. L'artiste a réalisé des peintures murales pour l'hôpital de Harlem ainsi que pour un certain nombre de bâtiments culturels et administratifs de la ville de New York. Alston est l'auteur d'un buste de Martin Luther King, Jr. qui a été la première représentation d'un Afro-Américain à être exposée à la Maison Blanche à Washington, DC.
Erhard Altdorfer était un artiste allemand de la Renaissance précoce, actif principalement en tant que graveur, peintre et architecte. Né vers 1480, il a travaillé comme peintre et architecte de cour à Schwerin à partir de 1512 jusqu'à sa mort en 1561. Altdorfer est souvent associé à son frère aîné, Albrecht Altdorfer, un autre artiste renommé de l'époque. Il est probable qu'Erhard ait été formé par son frère et qu'ils aient démarré un atelier ensemble vers 1506. Il est également supposé qu'Erhard a travaillé en Autriche, notamment à l'abbaye de Lambach, avant de s'établir à Schwerin.
Ses œuvres survivantes sont principalement des peintures, bien qu'il soit davantage reconnu pour son travail en tant que dessinateur et graveur. Erhard a produit un nombre limité de peintures signées, rendant l'attribution de nombreuses œuvres à son nom quelque peu incertaine. Parmi ses contributions notables, il y a les gravures réalisées pour la traduction en bas allemand de la Bible par Johannes Bugenhagen, imprimée à Lübeck. Cette œuvre lui a valu une maison comme récompense. Malgré son talent, les critiques estiment qu'Erhard était moins indépendant et créatif que son frère, s'inspirant largement des pratiques de l'atelier de Lucas Cranach et d'autres artistes comme Jacopo de' Barbari.
Une de ses œuvres, "St George and the Dragon", datant de 1506, illustre bien son style et son approche artistiques, typiques de l'école du Danube, où les paysages fantastiques dominent et les figures humaines sont souvent naines par rapport à l'environnement. Ce dessin est conservé au sein de la Collection Royale, témoignant de l'intérêt historique et artistique pour son travail.
Pour rester informé des dernières découvertes et des événements de vente aux enchères liés à Erhard Altdorfer, inscrivez-vous dès maintenant à nos mises à jour. Profitez de cette opportunité unique pour enrichir votre collection et approfondir votre connaissance de cet artiste emblématique de la Renaissance allemande.
Natan Altman (en russe: Натан Исаевич Альтман) fut un artiste avant-gardiste russo-soviétique, né en 1889 à Vinnytsia, aujourd'hui en Ukraine. Reconnu pour son approche cubiste en peinture, ses travaux de scénographie théâtrale, ainsi que ses illustrations de livres, Altman a marqué la culture artistique de son époque. Ses études à l'école d'art de Grekov à Odessa et son passage à Paris, où il a été influencé par le cubisme et a côtoyé des artistes comme Marc Chagall, ont été déterminants dans son développement artistique. Il s'est établi à Saint-Pétersbourg en 1912, où son portrait d'Anna Akhmatova, réalisé en 1914, est devenu une œuvre emblématique grâce à son style cubiste distinctif.
Au fil de sa carrière, Altman a contribué de manière significative au théâtre, notamment en travaillant sur les décors du Théâtre d'État juif à Moscou et du Théâtre Habimah, ainsi qu'en participant à l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes à Paris en 1925. Son engagement dans le mouvement artistique avant-gardiste l'a également amené à créer des œuvres marquantes pour commémorer la Révolution d'Octobre, démontrant son talent dans l'utilisation de formes géométriques abstraites. Après un séjour à Paris, Altman retourne à Leningrad, où il continue de travailler principalement pour le théâtre, tout en produisant des illustrations de livres et des essais sur l'art.
Certaines de ses œuvres sont conservées dans des musées prestigieux, notamment le Musée russe et la Galerie Tretiakov, soulignant son importance dans l'histoire de l'art russe et soviétique. Natan Altman est décédé en 1970 à Leningrad, laissant derrière lui un héritage artistique riche et varié, allant de la peinture à la sculpture, en passant par la scénographie et l'illustration.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Natan Altman, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour. Cette inscription vous permettra de suivre les nouveautés concernant l'œuvre de cet artiste emblématique de l'avant-garde russe.
Boris Izraïlevitch Anisfeld (еn russe: Борис Израилевич Анисфельд), né en 1878 en Bessarabie et mort en 1973 aux États-Unis, était un artiste symboliste et scénographe de renom. D'origine russe, il a vécu une grande partie de sa vie en Amérique. Issu d'une famille juive aisée, Anisfeld a montré un intérêt précoce pour l'art plutôt que pour la musique, contrairement aux souhaits familiaux. Formé à l'école des Beaux-Arts d'Odessa puis à l'académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, il a étudié sous la tutelle de maîtres tels que Répine, mais son travail a été fortement influencé par le symbolisme, se distinguant dans des expositions dès le début du XXe siècle.
Anisfeld a été reconnu pour son travail de scénographe, notamment pour les ballets russes, où ses conceptions ont contribué à révolutionner la scénographie théâtrale de l'époque. Il a travaillé avec des figures emblématiques telles que Diaghilev et a exposé ses œuvres dans des lieux prestigieux, de Paris à New York. Sa première exposition personnelle aux États-Unis a eu lieu juste avant la Révolution d'Octobre, marquant le début de sa carrière définitive en Amérique, où il a continué à influencer le monde de l'opéra et de la peinture.
Au-delà de ses contributions à la scénographie, Anisfeld était un peintre talentueux dont les œuvres ont été exposées et collectionnées à l'international. Ses tableaux, imprégnés de symbolisme, montrent une préférence pour les compositions fantastiques et colorées, souvent inspirées de la mythologie, de la nature et de la culture slave.
Pour ceux passionnés par l'art et la scénographie, l'œuvre de Boris Izraïlevitch Anisfeld offre une source d'inspiration intarissable. Ses contributions au monde de l'art sont conservées dans des collections publiques et privées à travers le monde. Pour en savoir plus sur cet artiste exceptionnel, visitez des sites comme Wikipedia ou le catalogue raisonné d'Anisfeld.
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Boris Izraïlevitch Anisfeld. Cette souscription vous permettra de rester informé des dernières nouveautés concernant son œuvre et son héritage artistique.
Georges Annenkov (en russe: Юрий Павлович Анненков), artiste franco-russe né le 11 juillet 1889 et décédé le 12 juillet 1974, a marqué de son empreinte le monde de la peinture et du cinéma. Né à Petropavlovsk dans l'Empire russe, il a commencé ses études à l'Université de Saint-Pétersbourg avant de poursuivre son apprentissage artistique à Paris, où il a travaillé dans les ateliers de Maurice Denis et Félix Vallotton. Annenkov est particulièrement reconnu pour ses contributions en tant qu'illustrateur de livres, notamment pour "Les Douze" d'Alexandre Blok et pour ses portraits de figures marquantes de l'art russe.
Après avoir quitté l'Union soviétique en 1924, il s'est établi à Paris et a continué à travailler comme artiste, en se spécialisant dans le costume et la scénographie pour le cinéma. Parmi ses œuvres cinématographiques, on note sa collaboration avec Friedrich Wilhelm Murnau sur "Faust" et avec Max Ophüls sur "Madame de...", pour lequel il a été nommé à l'Oscar de la meilleure création de costumes.
Annenkov a également laissé une empreinte significative dans le monde de l'art avec des œuvres comme "Portrait d'Elena Annenkova", "Illustration pour le poème 'Les Douze' d'Alexandre Blok", et "Portrait de Maxim Gorky", témoignant de son talent dans diverses formes d'art, de la peinture à la scénographie.
Pour en savoir plus sur son héritage et ses contributions artistiques, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Georges Annenkov.
Emilia Appelgren était une artiste finlandaise, l'une des premières femmes peintres paysagistes de la Finlande du XIXe siècle.
Emilia Appelgren était également une bonne copiste et illustratrice. Après la création de la Société finlandaise des artistes en 1846, elle a étudié dans des écoles d'art en Finlande et à l'étranger.
Kurt Ard était un illustrateur, peintre et graveur danois. Il est devenu internationalement célèbre pour ses couvertures narratives publiées dans des magazines populaires des années 1950 à 1970, notamment le Family Journal, le Saturday Evening Post et le Reader's Digest. Ard a commencé sa carrière dans divers petits journaux et a travaillé dans la même tradition réaliste que son modèle, illustrateur et peintre, Norman Rockwell. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kurt a eu du mal à exécuter les commandes de commission. Sa peinture, sa réputation et son succès n'ont cessé de croître dans les années d'après-guerre. Ses illustrations sont rapidement apparues dans de grandes publications européennes, et il a ensuite acquis une renommée internationale. Au cours de sa carrière, Ard a vendu plus de 1000 illustrations aux meilleurs magazines européens et à des publications américaines telles que McCalls, Good Housekeeping et Redbook. Aujourd'hui, Kurt continue de créer des peintures figuratives, paysagères et marines exceptionnelles avec une authenticité sans compromis, capturant le charme, la beauté et la puissance de ces divers sujets. Son travail est particulièrement remarquable pour sa lumière brillante et ses détails précis.
Carl Johann Arnold était un peintre, dessinateur et artiste graphique allemand.
Il était le fils et l'apprenti du dessinateur et fabricant de papiers peints, paysagiste et portraitiste, lithographe et décorateur Carl Heinrich Arnold (1793-1874). Il étudie d'abord à l'Académie de Kassel, puis à Berlin.
Il a peint des tableaux d'animaux, des toiles d'événements historiques ainsi que de nombreux portraits. Il a notamment peint de nombreux portraits de l'empereur allemand Guillaume II, pour lequel il aurait été nommé peintre de la cour royale de Prusse. Arnold a également réalisé des dessins, des gravures et des lithographies qui ont été publiés dans les magazines populaires de l'époque.
Maurice Asselin est un peintre et graveur français rattaché à l'École de Paris.
Maurice Asselin est surtout connu pour ses natures mortes et ses nus. Un autre thème récurrent dans son travail est la maternité, qui a atteint de rares niveaux de délicatesse. Il se consacra également avec habileté à l'aquarelle et à la peinture de paysages de sa bien-aimée Bretagne.
Robert Assmus est un paysagiste et illustrateur allemand. Il a suivi des cours auprès de l'artiste floral Friedrich Wilhelm Völker. Il se consacre entièrement à la peinture de paysages, gagnant sa vie en illustrant pour les journaux Illustrirte Zeitung, Die Gartenlaube, le magazine Daheim et d'autres publications. Après la fin de la guerre franco-prussienne de 1870-1871, il entreprend des voyages d'études dans le nord de l'Italie, dans les Carpates, en Hongrie, dans la mer Baltique et en Suisse. Inspiré par ce qu'il a vu, il publie un magnifique ouvrage illustré, l'album « Alsace-Lorraine », qui reçoit des critiques positives du public.
Zinaida Antonovna Astapovitch-Botcharova (en russe: Зинаида Антоновна Астапович-Бочарова) était une artiste russe, soviétique et biélorusse du XXe siècle. Elle est connue comme peintre, graphiste et enseignante.
Zinaida Astapovitch-Botcharova a travaillé dans les genres du portrait, du paysage, de l'affiche de propagande ainsi que de l'illustration de livres, principalement pour des livres de contes de fées. Elle a peint à l'aquarelle, à l'huile, au crayon, au fusain, à la gouache et au pastel. Une grande partie de son travail des années 1930 et 1940 a été perdue lors de l'évacuation de l'artiste de Leningrad assiégée.
Charles Garabed Atamian est un artiste français d'origine arménienne né en Turquie.
Il étudie un temps à l'Académie des beaux-arts de Venise, puis travaille comme chef décorateur dans une fabrique de porcelaine à Istanbul. En 1894, Atamian travaille avec une équipe d'artistes à la décoration du nouveau palais du sultan Abdul-Hamid Il à Yildiz, sur la rive européenne du Bosphore. Il dessine, entre autres, les motifs des carreaux de céramique des murs du palais.
En 1897, Atamian émigre en France et commence à illustrer des livres et des magazines, ainsi qu'à travailler sur les décors de plusieurs théâtres parisiens. À partir de 1903, Atamian participe à diverses expositions avec un succès indispensable. Il peint des paysages, des scènes de mer et de plage avec des enfants (dont quelque 200 tableaux à Saint-Gilles, en Vendée, où il réside chaque année pendant les mois d'été, de 1923 à 1939). Tout au long de sa carrière, il est un excellent portraitiste. Il est devenu membre de la Société nationale des artistes en 1927.
John Augustus Atkinson était un peintre aquarelliste, illustrateur et graveur britannique.
En 1784, le jeune Atkinson se rend à Saint-Pétersbourg, en Russie, chez son oncle James Walker, qui travaille comme graveur à la cour de l'impératrice Catherine la Grande. L'artiste en herbe s'inspire du travail des grands peintres russes dont il voit les tableaux dans les galeries d'art de Saint-Pétersbourg. Catherine et son fils Paul Ier, remarquant son talent, commandent à Atkinson des tableaux sur des sujets historiques.
En 1801, Atkinson retourne en Angleterre et publie un an plus tard un album intitulé A Pictorial Picture of the Manners, Customs and Amusements of the Russians sur 100 planches dessinées et gravées par ses soins. Cet ouvrage connaît un grand succès en Europe. Plus tard, pendant les guerres napoléoniennes, Atkinson réalise de nombreuses scènes de bataille, dont la bataille de Waterloo et des batailles navales. En 1808, il est élu à la Society of Watercolour Painters.
Charles Aubry est un peintre, illustrateur et caricaturiste français qui a travaillé à Saumur de 1810 à 1840.
À partir de 1817. Aubry réalise des dessins et des illustrations de costumes militaires. Il est rapidement reconnu comme l'un des meilleurs lithographes et dessinateurs de scènes militaires, montrant un talent particulier pour la représentation de la cavalerie. Les lithographies en couleurs de Charles Aubry sont publiées dans un ouvrage sur les uniformes de la Garde royale suisse (Collection des uniformes de l'armée française, 1823), ainsi que des caricatures dans l'Album comique de la pathologie (1823).
En 1822, Charles Aubry est nommé professeur d'art à l'École militaire de Saumur.
Vsevolod Grigorievitch Averin (en russe : Всеволод Григорьевич Аверин) était un graphiste et illustrateur de livres ukrainien d'origine soviétique. Il fut l'un des plus importants peintres animaliers ukrainiens de la première moitié du XXe siècle, intégrant des techniques d'avant-garde dans son œuvre.
Averin a travaillé dans le domaine de l'illustration de livres et de chevalet, notamment la lithographie, ainsi que dans la peinture de portraits et de paysages. Il a illustré de nombreux ouvrages célèbres, dont l'Atlas d'anatomie humaine et un roman de M. Twain. Son œuvre se distinguait par un style exquis et une conception harmonieuse, et son héritage comprend environ 300 reliures, 3 000 illustrations et 90 affiches.
Sally Michel Avery est une artiste américaine connue pour ses peintures expressionnistes abstraites. Ses peintures sont souvent associées au rythme et à la mélodie de la musique. Au début de sa carrière, elle s'est concentrée sur la peinture de paysages, mais dans les années 1940, elle s'est tournée vers des formes et des couleurs plus abstraites.
Avery a été l'une des rares femmes à être reconnue comme influente dans la peinture abstraite américaine au milieu du 20e siècle. Ses œuvres sont exposées dans des musées et des collections privées du monde entier.
Aino Bach (еn russe: Айно Густавовна Бах) était une artiste estonienne et soviétique du XXe siècle. Elle est connue comme peintre, graphiste et graveur.
Aino Bach a été l'un des premiers graveurs estoniens à maîtriser la technique de la taille-douce, qui élargit les possibilités de la gravure. Son œuvre comprend des portraits, des compositions de genre et des illustrations. Elle a utilisé diverses techniques, notamment l'héliogravure, la gravure sur métal et le monotype en couleur. Ses œuvres combinent souvent différentes techniques, ce qui leur confère une saveur particulière.
Bele Bachem (de son vrai nom Renate Gabriele Bachem) était une peintre, graphiste, illustratrice de livres, décoratrice d'intérieur et écrivaine allemande. En 1997, Bachem a reçu l'Ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne.
Bachem est considéré comme l'un des artistes allemands les plus importants d'après-guerre et l'un des rares surréalistes de l'illustration de la littérature allemande.
Gottfried Albert Maria Bachem était un peintre et illustrateur allemand de l'école de Düsseldorf. Bachem, qui a appartenu à l'association des artistes de Malkasten de 1921 à 1932, a peint des portraits, des scènes de genre et des paysages, et il a également illustré des livres pour enfants. À partir de 1900, il participe à de nombreuses expositions d'art, notamment à Berlin.
Karl Otto Bachmann, peintre, graphiste et illustrateur suisse, a débuté sa carrière artistique à Lucerne avant de s'installer à Zurich et de poursuivre une activité indépendante. Il réalise une percée en 1943 avec la publication de son portfolio « Faust ». Bachmann s'est inspiré de ses voyages à travers l'Europe, rejoignant souvent des troupes de cirque pour gagner de l'argent et des idées créatives. Ses peintures se caractérisent par des décors imaginatifs et virtuels, avec des thèmes tournant autour de la scène, du carnaval et du cirque. Les lignes élégantes, les couleurs délicates et les compositions harmonieuses de Bachmann ont fait de lui un illustrateur de livres respecté. Il a participé activement à de nombreuses expositions tout au long de sa vie, tant au niveau national qu'international.
Friedrich Baedeker, de son nom complet Friedrich Wilhelm Justus Baedeker ou F. W. J. Baedeker, était un pharmacien allemand, collectionneur d'œufs d'oiseaux et illustrateur d'oiseaux.
Outre son travail de pharmacien, Baedeker se passionnait pour l'ornithologie et était un bon artiste. On connaît ses 774 aquarelles représentant quelque 386 oiseaux européens. Au fil du temps, Baedeker est devenu un ornithologue et un zoologiste réputé, et son immense collection comprenait environ 4 000 œufs de divers oiseaux européens et exotiques.
Baedeker a rejoint la Deutsche Ornithologen-Gesellschaft (Société allemande des ornithologues) en 1851, peu après sa fondation, et a publié plusieurs ouvrages sur les oiseaux. L'un d'entre eux s'intitule Die Eier der europaeischen Voegel nach der Natur gemalt ("Les œufs des oiseaux européens tirés de la nature").
Friedrich August Baer était un peintre allemand qui a d'abord étudié le droit mais s'est tourné vers la peinture après avoir été inspiré par le travail d'Eduard Schleich. Il était un artiste autodidacte qui a reçu les conseils d'Adolf Lier et Hermann Baisch. Baer était membre de l'Association d'art de Munich et a exposé ses œuvres dans diverses expositions à travers l'Allemagne et l'Autriche. Il s'est intéressé à la peinture de paysages de haute montagne et a parfois été incompris pour son style unique. Baer était également écrivain et illustrateur de livres et a reçu plusieurs médailles et récompenses pour ses réalisations artistiques.
Léon Bakst (en russe: Лев Самойлович Бакс), un artiste russe de renom, a marqué l'histoire de l'art et de la culture par ses contributions significatives en tant que peintre, scénographe, et créateur de costumes. Né à Saint-Pétersbourg, il s'est illustré par son travail novateur pour les Ballets Russes, apportant une dimension visuelle révolutionnaire à la danse et au théâtre du début du XXe siècle.
L'œuvre de Bakst se distingue par son utilisation audacieuse de la couleur et son style exotique, qui ont captivé l'imaginaire du public et influencé la mode et l'art décoratif de son époque. Ses décors et costumes pour des productions telles que "L'Après-midi d'un faune" et "Le Spectre de la rose" demeurent des exemples emblématiques de son génie créatif, témoignant de son rôle prépondérant dans l'avant-garde artistique.
Les réalisations de Bakst sont conservées dans des musées et collections à travers le monde, attestant de son héritage durable. Le Musée d'Orsay à Paris et le Metropolitan Museum of Art à New York, entre autres, abritent certaines de ses œuvres les plus célèbres, permettant au public de se familiariser avec son art innovant.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre de Léon Bakst offre une fenêtre unique sur une période clé de l'innovation artistique et culturelle. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Léon Bakst, garantissant ainsi un accès privilégié à des pièces exceptionnelles de cet artiste légendaire.
Jan Balet était un peintre, dessinateur et illustrateur germano-américain. Influencé par le style de l'art naïf, il a surtout travaillé comme graphiste et illustrateur de livres pour enfants, mais aussi comme peintre de tableaux naïfs et absurdes où la composition est dominée par des figures en aplat, généralement masculines, vêtues de vêtements fin de siècle, devant des arrière-plans qui, malgré une construction en perspective précise, semblent irréels.
Margit Balla est une artiste hongroise, graphiste, illustratrice, réalisatrice de films, scénographe et costumière.
Elle a étudié la typographie à l'Académie des arts appliqués de Budapest, réalisant principalement des affiches et des illustrations de livres, puis travaillant de plus en plus avec des graphiques picturaux. Dans ses affiches, Margit Balla combine des impressions d'anciennes gravures avec des tendances contemporaines telles que le pop art. Ses compositions figuratives sont facilement reconnaissables à son style de dessin surréaliste particulier.
Depuis 2000, Margit Balla travaille comme conceptrice de production pour le théâtre de marionnettes de Budapest.
Hans Baluschek, de son nom complet Alphons Anton Alexander Hans Ernst Karl Maria Baluschek, était un peintre, graphiste et écrivain allemand, représentant du style de la nouvelle matérialité.
Baluschek a étudié à l'Académie royale des arts et, en 1900, est devenu membre de la Sécession berlinoise, un groupe d'artistes qui comprenait également Ernst Barlach, Max Beckmann et Wassily Kandinsky. Baluschek a toujours été socialement critique, ce qui se reflète dans les sujets de ses peintures. Nombre de ses tableaux sont consacrés à la classe ouvrière berlinoise. Il s'intéresse à la grisaille de la vie quotidienne berlinoise : air gris, murs gris, personnes grises.
Baluschek est souvent classé parmi les expressionnistes allemands en raison de son style émotionnel, mais son style a quelque chose de la Nouvelle Objectivité, de l'impressionnisme et de la peinture naïve. Il a également dessiné des illustrations pour le livre populaire pour enfants Little Peter's Journey to the Moon, et a collaboré avec des périodiques en tant qu'illustrateur.
La Première Guerre mondiale a suscité chez Baluschek des sentiments patriotiques et il a peint un certain nombre de sujets sur ce thème. Après la guerre, il adhère au parti social-démocrate et s'engage dans les mouvements ouvriers. En 1926, il participe à la création d'un fonds d'aide aux artistes et devient ensuite directeur de l'exposition annuelle de Berlin. Lorsque les nazis allemands arrivent au pouvoir en 1933, ils déclarent Baluschek marxiste et "artiste dégénéré", le suspendent de toutes ses fonctions et lui interdisent d'exposer.
George Barbier était un artiste et illustrateur français, créateur de mode, qui a influencé le développement du mouvement Art déco.
George Barbier a étudié la peinture à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Il a d'abord travaillé comme illustrateur pour plusieurs célèbres magazines de mode parisiens et, peu à peu, ses dessins ont commencé à définir le style des vêtements féminins. L'émergence du style Art nouveau incite Barbier à créer une mode luxueuse pour le cabaret, le théâtre et le cinéma. Il représente des costumes de théâtre extravagants avec des strass étincelants, de hautes coiffes et d'immenses panaches. Barbier a conçu des costumes de scène pour les célèbres Ballets russes de Diaghilev.
Il a également illustré des catalogues et de nombreuses œuvres littéraires, dont celles de Charles Baudelaire et de P. Verlaine, et a été auteur et créateur de bijoux.
James Barenger est un artiste animalier et illustrateur britannique.
Il est né James Barenger Sr, chasseur de métaux et peintre naturaliste. Barenger s'est spécialisé dans la représentation de chevaux, de chiens et d'autres animaux, ainsi que dans les scènes de chasse de nobles, qui ont connu un succès constant au XIXe siècle.
Le duc de Grafton, le marquis de Londonderry et le comte de Derby comptent parmi les mécènes de Barenger. L'artiste a produit des séries entières d'estampes représentant la chasse, le tir, la tauromachie et les courses de chevaux, qui ont été publiées dans des revues sportives.
Henri Charles Antoine Baron est un peintre, graveur et illustrateur français.
Henri a étudié la peinture avec Jean Gigoux (1806-1894) et a voyagé avec lui en Italie. Baron en revint avec un grand nombre de croquis, qui devinrent une source d'inspiration constante pour nombre de ses œuvres ultérieures. Il expose pour la première fois avec succès au Salon de Paris en 1840. Baron a ensuite reçu plusieurs médailles d'or de ce salon pour son travail.
Henri Baron est l'auteur de scènes historiques de la vie sociale, de compositions orientales et allégoriques. Il a peint de charmantes scènes de genre italiennes et dépeint la vie sociale parisienne. L'artiste est également reconnu comme un aquarelliste de talent, exposant régulièrement ses aquarelles à la Société des aquarellistes français à partir de 1879. Le baron illustre également des œuvres de Balzac, Boccace, J. J. Rousseau, les contes de Perrault et bien d'autres.
En outre, en collaboration avec son ami F.-L. France et Célestin Nantey (1813-73), il réalise une édition en trois volumes des Peintres anciens et modernes (1848-62), une collection de lithographies d'après des œuvres d'artistes modernes.
Jacques Barraband est un peintre, dessinateur et illustrateur français, spécialisé en zoologie.
Barraband réalise plusieurs centaines d'aquarelles d'oiseaux et de fleurs. Il illustre notamment les livres de François Levaillant : Histoire naturelle des Perroquets (1801-1805), Histoire naturelle des oiseaux de paradis et des rolliers (1806) et Histoire naturelle des promérops. Il a collaboré à Description d'Égypte. Il travaille aussi pour les ateliers de tapisserie d'Aubusson et de Beauvais. Il collabore avec la manufacture de porcelaine de Sèvres et avec celle de Dilh et Guérhard. Reconnu et apprécié par Napoléon Ier, il laisse une œuvre aujourd'hui très recherchée.
Pavel Ivanovitch Basmanov (еn russe: Павел Иванович Басманов) était un artiste soviétique et russe du XXe siècle. Il est connu comme peintre, graphiste et illustrateur.
Pavel Basmanov a consacré toute sa carrière, à partir de 1929, à l'illustration de livres et a été membre du bureau de la section graphique de l'Union des artistes. Il est également connu pour ses séries d'aquarelles, dont "La vieille Sibérie" et "La marche". Son art se caractérise par une approche unique basée sur des motifs religieux.
Les œuvres du maître font partie des collections du musée national russe, de la collection nationale de Tsarskoye Selo et de collections privées.
Ferrer Bassa, souvent appelé Jaume Ferrer Bassa, était un peintre et miniaturiste de la Couronne d'Aragon, actif principalement à Saragosse et Barcelone entre 1324 et 1348. Né vers 1285 à Les Gunyoles et décédé en 1348 à Barcelone, il était un artiste gothique réputé pour son style influencé par les écoles italiennes, notamment Giotto et les artistes siennois.
Ses œuvres les plus célèbres sont les fresques de la Chapelle Saint-Michel au Monastère de Pedralbes, à Barcelone, réalisées entre 1343 et 1348. Ces peintures murales, représentant des scènes de la vie de Jésus et de Marie, illustrent parfaitement l'adaptation et l'engagement de Bassa envers l'art toscan. Ses fresques se caractérisent par une émotion et un drame intenses, mettant en scène des personnages aux poses variées et expressives, un aspect renforcé par l'usage de la lumière et de l'ombre pour créer des corps tridimensionnels convaincants.
L'influence de l'art gothique se manifeste dans la thématique religieuse, mais aussi dans la technique et la composition. Les figures de Bassa, bien que densément disposées, démontrent une maîtrise de la perspective et de l'anatomie, faisant de ses fresques des exemples remarquables de l'art gothique catalan.
Outre ses fresques à Pedralbes, Ferrer Bassa est crédité pour sa contribution au Grand Psautier de Cantorbéry et pour d'autres œuvres attribuées à lui et son fils Arnau Bassa, également peintre. Leur collaboration suggère une continuité artistique et un héritage familial dans le domaine de l'art gothique.
Malheureusement, la vie de Ferrer Bassa s'achève avec la pandémie de peste en 1348, un sort qu'il partage avec son fils Arnau. Cette fin tragique marque la perte d'un artiste dont le talent était en pleine maturité, comme en témoignent ses œuvres subsistantes.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, les fresques de Ferrer Bassa au Monastère de Pedralbes demeurent un témoignage précieux de l'art gothique catalan. Si vous souhaitez rester informé des dernières ventes et événements d'enchères liés à Ferrer Bassa, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour. Cette souscription vous alerte uniquement sur les nouvelles ventes de produits et événements d'enchères relatifs à ce maître de l'art gothique.
Moritz Bauernfeind était un peintre, graphiste, illustrateur et caricaturiste autrichien.
Moritz a étudié aux académies des beaux-arts de Vienne et de Munich, puis à l'Académie Julian à Paris, où il a peint ses premiers paysages dans le style de l'impressionnisme.
Bauernfeind s'est fait connaître au début du XXe siècle en tant qu'illustrateur de satires politiques, notamment dans les Humorous Notes de Meggendorfer et Der Flo. Entre 1900 et 1905, il publie plus de 200 dessins satiriques dans Der Scherer et Simplicissimus et, en 1909, une série dans le Leipzig Illustrirten Zeitung. Les illustrations en couleur des contes de fées et des légendes sont publiées avec empressement dans les journaux pour enfants et dans de nombreuses autres publications. Les images de genre fantastiques de Bauernfeind, avec des figures stylisées et une touche de burlesque, séduisent par leur étrangeté et leur mystère.
Fritz Baumgarten était un illustrateur allemand de livres pour enfants/d'images, lithographe, dessinateur et peintre. Pendant plusieurs décennies, il a réalisé de nombreux livres d'images mettant en scène des lutins et des nains et a ainsi forgé un style qui lui est propre.
Aubrey Vincent Beardsley était un illustrateur et auteur anglais, célèbre pour ses dessins à l'encre noire influencés par les estampes japonaises, qui mettaient en avant le grotesque, le décadent et l'érotique. Durant sa brève carrière, Beardsley a laissé une marque indélébile sur l'art et la culture de la fin du XIXe siècle, devenant une figure de proue du mouvement Art Nouveau et de l'esthétisme britannique. Sa collaboration avec des magazines tels que The Yellow Book et The Savoy, ainsi que ses illustrations pour des œuvres comme Le Morte d'Arthur et les pièces d'Oscar Wilde, ont révolutionné l'illustration de l'époque par leur audace et leur originalité.
L'influence de Beardsley a été renforcée par son séjour à Paris, où il a découvert l'art de l'affiche de Henri de Toulouse-Lautrec et l'esthétique des estampes japonaises, qui ont profondément influencé son style unique. Ses œuvres, caractérisées par de forts contrastes entre zones sombres et claires et un sens aigu du détail, reflètent une fascination pour le morbide et l'érotique, souvent teintées d'humour noir et de satire sociale.
Son travail sur The Yellow Book, notamment, a marqué un tournant dans l'utilisation de la technologie de reproduction d'images de l'époque, permettant à Beardsley d'exploiter pleinement le potentiel dramatique du noir et blanc. Malgré les controverses et les scandales, notamment son association avec Oscar Wilde lors de son procès pour indécence, Beardsley a continué à explorer de nouveaux projets picturaux, affirmant sa liberté artistique face aux conventions bourgeoises de son temps.
La vie personnelle de Beardsley, marquée par sa santé fragile due à la tuberculose et sa conversion au catholicisme, ainsi que les spéculations autour de sa sexualité, a souvent été sujet à débat. Néanmoins, son approche unique de l'art, marquant un refus des normes victoriennes et une exploration audacieuse des thèmes de la décadence et de l'érotisme, lui confère une place de choix dans l'histoire de l'art.
Pour ceux qui sont passionnés par l'art, la culture, et en particulier l'œuvre d'Aubrey Vincent Beardsley, nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et événements d'enchères liés à cet artiste exceptionnel. Cette souscription vous garantit un accès privilégié à des informations exclusives, sans jamais tomber dans l'excès ou le superflu.
Marcus Behmer, de son nom complet Marcus Michael Douglas Behmer, connu sous les pseudonymes de Marcotino et Maurice Besnaux, est un artiste, graphiste et illustrateur allemand.
Fils du peintre Hermann Behmer, Marcus a participé à la Première Guerre mondiale et a peint des portraits miniatures de ses compagnons d'armes. À partir de 1900, il commence à collaborer avec des périodiques et des éditeurs de livres de Munich. Bemer a réalisé des centaines de dessins et d'illustrations et a publié une série de gravures qui ont été reconnues et ont eu du succès. Il conçoit également des caractères typographiques.
En 1936, Behmer est condamné pour homosexualité et passe un an et demi en prison, où l'artiste trouve également la force de dessiner. Pendant la Seconde Guerre mondiale, presque toutes les créations de Bemer ont été perdues ou détruites.
Peter Behrens, né le 14 avril 1868 à Hambourg et décédé le 27 février 1940 à Berlin, était un architecte, graphiste et designer industriel allemand, considéré comme un pionnier dans le développement de l'architecture moderne en Allemagne. Sa collaboration avec AEG (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft) en tant que consultant artistique dès 1907 lui a valu d'être reconnu comme le premier designer industriel de l'histoire, concevant l'identité corporative complète de l'entreprise, y compris le design des produits et des bâtiments emblématiques comme la fameuse Usine de Turbines AEG à Berlin.
Au début de sa carrière, Behrens a travaillé comme peintre et designer dans le style Jugendstil, ou Art nouveau allemand, avant de se tourner vers l'architecture sous l'influence de J. M. Olbrich. Il est devenu un membre influent de la colonie d'artistes à Darmstadt, où il a réalisé sa propre maison, un exemple caractéristique du travail Art nouveau.
Tout au long de sa carrière, Behrens a influencé significativement l'architecture européenne. Ses bâtiments, du monumental classicisme industriel de l'Usine de Turbines AEG au style expressionniste en brique de l'édifice administratif de Hoechst AG à Francfort, reflètent une diversité de styles et d'intérêts architecturaux. Son travail a non seulement marqué l'avènement de l'architecture moderne mais a également servi de mentor à des architectes modernistes majeurs tels que Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier et Walter Gropius.
Behrens a également joué un rôle important dans l'éducation en architecture, enseignant à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne de 1922 jusqu'à 1936, période durant laquelle il a continué à influencer le développement de l'architecture moderne en Europe.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à l'œuvre de Peter Behrens, inscrivez-vous à nos mises à jour. Cette inscription vous garantira de ne pas manquer les opportunités liées aux travaux de cet artiste influent dans le monde de l'architecture et du design.
Vladimir Gueorguievitch Bekhteev (еn russe: Владимир Георгиевич Бехтеев) est né le 15 avril 1878 à Moscou et est décédé le 21 juin 1971 dans la même ville. Cet artiste russe, formé à l'école de cavalerie Nikolaev, a ensuite poursuivi ses études d'art à Munich et à Paris, se spécialisant dans la peinture, l'illustration et le graphisme. Bekhteev a joué un rôle important dans le mouvement avant-gardiste, contribuant notamment à la fondation de la "Nouvelle Association des Artistes de Munich" avec Wassily Kandinsky et d'autres. Son œuvre couvre une vaste gamme de styles, dont le futurisme, le modernisme et le symbolisme, reflétant une approche diverse et innovante de l'art. Il est également connu pour ses illustrations de livres, notamment pour des œuvres de Lermontov, et pour avoir travaillé comme artiste pour le Premier État du Cirque à Moscou.
Ses contributions artistiques sont significatives, avec des œuvres telles que "Courtesan" (1910), "Project for Circus Curtain" (1921), "Nudes in the Forest" (1912), et "Daphnis and Chloe" (1920), qui démontrent sa capacité à capturer à la fois le dynamisme et la délicatesse dans ses sujets. Bekhteev a laissé une empreinte durable dans l'art russe, marquant non seulement par sa technique mais aussi par son engagement envers l'innovation et l'expérimentation dans l'art visuel.
Pour ceux qui sont passionnés par l'art avant-gardiste et l'histoire culturelle russe, la vie et l'œuvre de Vladimir Gueorguievitch Bekhteev offrent un aperçu fascinant d'une période de grand bouleversement et de créativité. Ses œuvres continuent d'inspirer et de captiver, offrant une fenêtre unique sur le monde de l'art du début du XXe siècle.
Si vous souhaitez rester informé des ventes et des événements d'enchères liés à Vladimir Gueorguievitch Bekhteev, je vous invite à vous inscrire à nos mises à jour. Cette souscription vous permettra de découvrir de nouvelles œuvres et d'enrichir votre collection avec des pièces historiquement significatives.
Veniamine Pavlovitch Belkin (en russe: Вениамин Павлович Белкин) était un artiste et peintre russe, né le 26 janvier 1884 à Verkhoturye, dans le gouvernorat de Perm, et décédé le 8 novembre 1951 à Léningrad (actuellement Saint-Pétersbourg). Sa carrière a été marquée par une contribution significative à l'art du livre, avec des œuvres présentées dans diverses expositions dès 1906, tant en Union Soviétique (à Moscou et à Léningrad) qu'à l'étranger (à Paris, New York et Boston). Parmi ses œuvres notables, on compte des illustrations pour "Le Décaméron", "Les Trois Mousquetaires", "Un héros de notre temps" et "Le Chevalier à la peau de panthère". Belkin a également travaillé pour la célèbre maison d'édition "Academia" et était proche d'Alexeï Tolstoï et d'Anna Akhmatova.
Il a étudié à Moscou dans les ateliers de M. I. Shesterkin et A. P. Bolshakov (1904-1905), puis à Paris dans le studio "La Palette" sous la direction de S. Guerin, parmi d'autres, et a utilisé les conseils de E. S. Kruglikova (1907 - 1909). Il a participé à des expositions du "Union de la jeunesse" (1911), "Monde de l'art" (1912-1916, 1924), et des peintures d'artistes pétersbourgeois de toutes directions (1923). Belkin a également enseigné à l'Académie des beaux-arts de Petrograd, à l'Institut des arts graphiques, et, dans ses dernières années, à l'école d'art industriel (6. Stieglitz).
Ses styles artistiques incluent l'expressionnisme et l'Art Nouveau, utilisant principalement la technique de l'huile. Ses œuvres ont été appréciées et collectionnées, témoignant de son impact durable dans le monde de l'art.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités intéressés par Veniamine Pavlovitch Belkin, il est possible de suivre les ventes aux enchères et les événements liés à ses œuvres via des services d'alertes aux enchères, assurant une connexion directe avec son héritage artistique.
Inscrivez-vous pour des mises à jour liées à Veniamine Pavlovitch Belkin afin de ne manquer aucune nouvelle vente de produit ou événement d'enchères associé à cet artiste remarquable.