Expressionnisme


Wäinö Waldemar Aaltonen était un sculpteur et peintre finlandais, réputé pour ses œuvres monumentalistes qui incarnent l'esprit national finlandais. Né à Karinainen, Finlande, en 1894, Aaltonen a commencé sa carrière artistique en tant qu'expressionniste avant de s'orienter vers des styles modernistes, notamment le cubisme et le classicisme idéalisé après un voyage formateur en Italie en 1923.
Il est surtout célèbre pour ses sculptures publiques, qui incluent des bustes de figures finlandaises notables telles que le coureur Paavo Nurmi et le compositeur Jean Sibelius, ainsi que pour ses contributions aux bâtiments nationaux comme le Parlement finlandais. Ses œuvres sont marquées par une combinaison de naturalisme avec des influences cubistes, exprimant souvent une robustesse et une héroïcité classique.
Le Musée d'Art Wäinö Aaltonen à Turku abrite une large collection de ses travaux, offrant un aperçu complet de sa carrière et de son évolution artistique. Ce musée expose non seulement ses sculptures, mais également ses peintures, esquisses et une vaste collection de livres accumulée au cours de sa vie.
Pour les passionnés de l'art de Wäinö Aaltonen et les collectionneurs intéressés par les événements de vente et les enchères concernant ses œuvres, il est recommandé de s'inscrire aux mises à jour. Cela permet de rester informé des dernières actualités et des opportunités d'acquisition liées à cet artiste emblématique. Pour s'inscrire, veuillez visiter le site web et rejoindre la communauté d'experts et d'admirateurs de l'art finlandais.


Vilmos Aba-Novák était un peintre et artiste graphique hongrois, célèbre pour ses peintures monumentales modernes. Né à Budapest, il a étudié à l'École des Beaux-Arts de Budapest et a passé du temps dans des colonies d'artistes à Szolnok et à Baia Mare, en Roumanie. Aba-Novák est particulièrement reconnu pour ses fresques dans des églises et autres bâtiments publics, telles que celles de l'église de Jászszentandrás et le Heroes' Gate à Szeged. Ses œuvres reflètent une combinaison dynamique de l'expressionnisme avec un intérêt marqué pour la Renaissance italienne, utilisant des couleurs vives et une composition classique pour explorer des thèmes sociaux courants et des scènes de la vie quotidienne.
Aba-Novák a également enseigné à l'École des Beaux-Arts de Budapest jusqu'à sa mort en 1941. Ses peintures, souvent peuplées de personnages de la vie quotidienne, montrent un mélange unique d'humour et de critique sociale, avec des portraits expressifs et des paysages vivants. Il a reçu plusieurs prix prestigieux, dont le Grand Prix au Salon des Artistes Français en 1937 et à la Biennale de Venise en 1940.
Pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles œuvres et les événements d'enchères liés à Vilmos Aba-Novák, inscrivez-vous dès maintenant. Ce service vous alerte uniquement pour les nouvelles ventes de produits et événements d'enchères concernant cet artiste remarquable. Ne manquez pas cette occasion de rester informé sur l'un des maîtres de la peinture moderne hongroise.


Margitta Abels est une artiste allemande connue pour ses peintures abstraites et ses œuvres mixtes.
Margitta Abels a reçu de nombreux prix et distinctions pour son travail.
L'œuvre de Margitta Abels se caractérise par l'utilisation de la couleur et de la texture pour créer des compositions complexes et stratifiées. Elle travaille souvent avec une variété de matériaux, dont la peinture acrylique, le fusain et des éléments de collage, et ses œuvres intègrent souvent des éléments texturaux tels que le sable et le tissu.


Alfred Aberdam était un artiste peintre polonais, reconnu pour son rôle significatif au sein de l'École de Paris. Né à Lviv, alors capitale de la Galicie dans l'Empire austro-hongrois, Aberdam a vécu des moments historiques qui ont marqué sa vie et son œuvre, notamment sa captivité en Sibérie durant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, il a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Kraków, avant de s'installer à Paris où sa carrière d'artiste a véritablement pris son envol.
Son œuvre est caractérisée par une peinture vibrant d'émotions, reflétant les expériences de sa vie tumultueuse. Aberdam a exposé dans des galeries parisiennes tout au long des années 1930 et 1940, et ses travaux ont été salués par la critique. Il a notamment participé à l'exposition de la Galerie des Beaux-Arts en 1949 et à des expositions personnelles à Paris à partir de 1952. L'appréciation de son travail a traversé les frontières, avec des expositions à Londres et Tel-Aviv.
Après sa mort, son talent a été célébré par une exposition rétrospective au Petit Palais de Genève en 1970, témoignant de la reconnaissance durable de son héritage artistique. Aujourd'hui, ses œuvres sont recherchées par les collectionneurs et experts en art, souvent mises en vente lors d'enchères prestigieuses.
Pour les passionnés d'art et les connaisseurs, rester informés sur Alfred Aberdam et ses œuvres est essentiel. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et événements d'enchères liés à cet artiste exceptionnel.


Abdoulaye Diarrassouba, plus connu sous le nom d'Aboudia, est un artiste contemporain américano-ivoirien.
Aboudia a commencé sa carrière artistique très tôt et a attiré l'attention pour son style expressif et émotionnel. Son travail reflète les réalités complexes de la ville et les expériences des résidents locaux pendant les crises politiques et sociales. Le peintre utilise souvent des couleurs vives, des traits grossiers et des formes abstraites pour exprimer la violence, le chaos et l'espoir présents dans la vie de ses sujets.
Le style artistique d'Aboudia mélange des éléments de graffiti, d'art de la rue, de peinture folklorique africaine et d'art contemporain.


Heinrich Emil Adametz était un peintre expressionniste allemand.
Adametz a étudié à Hambourg et à l'Académie des beaux-arts de Stuttgart. Influencé par l'expressionnisme, il peint des portraits, des paysages marins avec des bateaux et des natures mortes. Plus tard, les événements de la Seconde Guerre mondiale ont tellement affecté la famille de l'artiste qu'il n'a pu s'en remettre jusqu'à la fin de sa vie.


Friedrich Ahlers-Hestermann est un peintre et écrivain d'art allemand. Il était membre du Hamburgischer Künstlerclub de 1897 ainsi que du Hamburger Künstlerverein de 1832 et élève de l'Académie Matisse à Paris. Après la Première Guerre mondiale, il fut l'un des fondateurs de la Sécession hambourgeoise. Pendant la période du national-socialisme, il se retira dans l'émigration intérieure. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été nommé directeur fondateur de l'école d'art de Hambourg.


Vladimir Ivanovitch Akoulov (en russe: Владимир Иванович Акулов) est un artiste biélorusse soviétique et contemporain. Il est connu comme peintre, graphiste et enseignant, représentant de la deuxième vague de l'avant-garde biélorusse.
Dans son œuvre, Vladimir Akoulov a développé un style unique influencé par l'expressionnisme, le cubisme, le primitivisme et le fauvisme. Il est passé maître dans l'art du portrait, du paysage, de la nature morte, des compositions aux sujets symboliques et allégoriques, des illustrations d'œuvres littéraires. Tout au long de sa carrière, l'artiste a créé plusieurs cycles de portraits, y compris de personnes célèbres.




Josef Albers est un peintre et enseignant de l'art.
Josef Albers enseigna au Bauhaus d'octobre 1923 à avril 1933. Il est considéré comme un des initiateurs de l'art optique, ou «op art», et son Interaction des couleurs, comme un classique de l'enseignement des arts visuels.


Ivan Albright, peintre américain, s'est distingué par son approche unique dans l'art du réalisme magique. Connu pour ses autoportraits, ses études de caractère et ses natures mortes, Albright a captivé par sa capacité à dépeindre la condition humaine avec une précision et une intensité remarquables. Son style mature, qualifié de "baroque", a émergé entre 1925 et 1926, souvent suscitant la controverse pour son exposition sans compromis de la réalité humaine.
Ivan Albright est célèbre pour des œuvres comme « Into the World There Came a Soul Called Ida » (1929-1930) et sa contribution marquante à l'adaptation cinématographique du « Portrait de Dorian Gray » par Metro-Goldwyn-Mayer en 1945. Ses peintures, souvent des années en réalisation, reflètent un souci du détail presque obsessionnel, où même les rideaux de dentelle ou le bois éclaté étaient recréés avec des pinceaux d'un seul poil.
L'influence du réalisme magique sur l'œuvre d'Ivan Albright, style attribué au critique d'art Franz Roh, se manifeste par une représentation exagérée et anormale du quotidien, dépeignant le banal sous un jour étrange et inquiétant. Sa carrière a été marquée par des périodes de controverses, comme avec son tableau « The Lineman », qui a déclenché un débat parmi le lectorat du magazine Electric Light and Power pour sa représentation sombre et fatiguée d'un linéiste, loin des images positives attendues par le public de l'époque.
Ivan Albright a également vécu une vie personnelle riche, se mariant en 1946 avec Josephine Medill Patterson Reeve, héritière de la famille fondatrice du Chicago Tribune. Le couple a voyagé à travers le monde, bien qu'Albright ait affirmé que le voyage n'influençait pas significativement son art, croyant que c'était le sens apporté à la peinture qui comptait le plus.
Vers la fin de sa vie, Ivan Albright s'est concentré sur des portraits et autoportraits à plus petite échelle. Malgré le changement des goûts artistiques vers l'abstraction et le minimalisme, il a continué à travailler avec acharnement, même après que sa vue ait été gravement détériorée, jusqu'à ce qu'une greffe de cornée en 1967 lui permette de reprendre la peinture. Ivan Albright laisse derrière lui un héritage profond, ayant influencé le réalisme magique américain et marqué l'art du XXe siècle par son style unique et sa dévotion à son art.
Pour ceux qui s'intéressent à découvrir davantage sur Ivan Albright et envisagent d'acquérir des œuvres liées à cet artiste exceptionnel, nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères. Cette souscription vous garantira de ne pas manquer les opportunités uniques liées à Ivan Albright.




Wobbe Alkema est un artiste, graphiste, architecte, designer et sculpteur néerlandais. Il est connu pour ses œuvres abstraites et géométriques, qui combinent souvent des éléments du constructivisme et de De Stijl.
Alkema a suivi une formation d'architecte et s'est ensuite tourné vers l'art, étudiant à l'Académie des beaux-arts de Groningue. Dans les années 1920, il a participé au collectif d'artistes De Ploeg, qui était actif dans le nord des Pays-Bas et promouvait l'art et la culture modernistes.
Tout au long de sa carrière, Alkema a continué à explorer les principes de l'abstraction et de la géométrie dans son travail. Ses peintures présentent souvent des formes géométriques simples, telles que des carrés, des cercles et des triangles, disposées dans des compositions complexes qui suggèrent le mouvement et la profondeur. Il s'intéresse également à l'interaction des couleurs, utilisant des teintes vives et audacieuses pour créer des contrastes dynamiques et de l'harmonie.
Outre la peinture, Alkema a créé un certain nombre d'œuvres sculpturales, notamment des reliefs abstraits et des sculptures autoportantes. Il a également conçu des meubles et d'autres objets fonctionnels, appliquant ses principes d'abstraction et de forme géométrique à des objets de la vie quotidienne.
Les œuvres d'Alkema font partie des collections de plusieurs musées aux Pays-Bas, dont le Groninger Museum et le Stedelijk Museum d'Amsterdam. Il est considéré comme une figure importante dans le développement de l'art abstrait aux Pays-Bas, et son œuvre continue d'être admirée pour son utilisation innovante de la forme et de la couleur.


Charles Henry Alston était un artiste américain du milieu du XXe siècle. Il est connu comme peintre graphique et muraliste, mais aussi comme sculpteur, illustrateur et éducateur, qui a vécu et travaillé dans le quartier de Harlem à New York.
Charles Alston était un activiste de la "Renaissance de Harlem". Il est devenu le premier directeur afro-américain du US Federal Art Project. L'artiste a réalisé des peintures murales pour l'hôpital de Harlem ainsi que pour un certain nombre de bâtiments culturels et administratifs de la ville de New York. Alston est l'auteur d'un buste de Martin Luther King, Jr. qui a été la première représentation d'un Afro-Américain à être exposée à la Maison Blanche à Washington, DC.


Carl Altena était un peintre allemand. Carl Altena a fréquenté l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf à partir de 1912 et a suivi les cours du professeur Willy Spatz (1861-1931). En 1914, il a été appelé sous les drapeaux et a été fait prisonnier par les Anglais en 1917. Après sa libération, il s'installe à Mülheim an der Ruhr en 1919. En 1925, il se met à son compte et travaille dès lors comme artiste indépendant.


Cuno Amiet est un peintre suisse.
En plus des œuvres de chevalet, Amiet a aussi exécuté des peintures murales et des gravures. Par sa maîtrise de la couleur, il a imprimé, après Ferdinand Hodler, une nouvelle impulsion à la peinture suisse.


Constantin Andreou (grec : Κωνσταντίνος Ανδρέου ; portugais : Constantine Andreou) est un artiste et sculpteur grec d'origine brésilienne qui a connu une carrière très fructueuse pendant six décennies. Andreou a été salué par beaucoup comme une figure éminente de l'art international du XXe siècle.
Constantin Andreou a combattu dans l'armée grecque pendant la Seconde Guerre mondiale et a rejoint la résistance armée après l'occupation de la Grèce. À la fin de la guerre, Andreou a reçu une bourse du gouvernement français en 1945 et s'est installé à Paris. C'est là, en 1947, qu'il a développé une technique artistique innovante en soudant pour la première fois des plaques de laiton. Cette technique lui permet de trouver de nouvelles formes d'expression dans la sculpture et fait de lui un innovateur de son temps.
Pendant son séjour à Paris, l'artiste travaille un temps avec Le Corbusier. Les œuvres d'Andreou ont été exposées aux côtés de celles d'artistes célèbres tels que Pablo Picasso, Henri Matisse et Max Ernst, ce qui témoigne de ses remarquables réalisations artistiques.


Boris Izraïlevitch Anisfeld (еn russe: Борис Израилевич Анисфельд), né en 1878 en Bessarabie et mort en 1973 aux États-Unis, était un artiste symboliste et scénographe de renom. D'origine russe, il a vécu une grande partie de sa vie en Amérique. Issu d'une famille juive aisée, Anisfeld a montré un intérêt précoce pour l'art plutôt que pour la musique, contrairement aux souhaits familiaux. Formé à l'école des Beaux-Arts d'Odessa puis à l'académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, il a étudié sous la tutelle de maîtres tels que Répine, mais son travail a été fortement influencé par le symbolisme, se distinguant dans des expositions dès le début du XXe siècle.
Anisfeld a été reconnu pour son travail de scénographe, notamment pour les ballets russes, où ses conceptions ont contribué à révolutionner la scénographie théâtrale de l'époque. Il a travaillé avec des figures emblématiques telles que Diaghilev et a exposé ses œuvres dans des lieux prestigieux, de Paris à New York. Sa première exposition personnelle aux États-Unis a eu lieu juste avant la Révolution d'Octobre, marquant le début de sa carrière définitive en Amérique, où il a continué à influencer le monde de l'opéra et de la peinture.
Au-delà de ses contributions à la scénographie, Anisfeld était un peintre talentueux dont les œuvres ont été exposées et collectionnées à l'international. Ses tableaux, imprégnés de symbolisme, montrent une préférence pour les compositions fantastiques et colorées, souvent inspirées de la mythologie, de la nature et de la culture slave.
Pour ceux passionnés par l'art et la scénographie, l'œuvre de Boris Izraïlevitch Anisfeld offre une source d'inspiration intarissable. Ses contributions au monde de l'art sont conservées dans des collections publiques et privées à travers le monde. Pour en savoir plus sur cet artiste exceptionnel, visitez des sites comme Wikipedia ou le catalogue raisonné d'Anisfeld.
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Boris Izraïlevitch Anisfeld. Cette souscription vous permettra de rester informé des dernières nouveautés concernant son œuvre et son héritage artistique.


Avigdor Arikha est un peintre et graveur figuratif franco-israélien.
Dans les années 1950, il pratique une peinture abstraite, qu'il abandonnera après une dizaine d'années au profit du dessin, de la gravure et de l'illustration figuratives. Peintre de portraits, il est aussi polémiste, dirigeant ses traits verbaux contre l'éclairage des tableaux dans les expositions et musées, contre la tyrannie des modes et des courants artistiques, et exposant, plus positivement, sa conception de l'œuvre d'art dans des articles réunis dans un livre en 1991.


Lidia Ivanovna Arionescu-Baillayre (en russe: Лидия Ивановна Арионеско-Балльер) était une artiste russe d'origine moldave du début du XXe siècle. Elle est connue comme peintre, représentante du post-impressionnisme et du néo-impressionnisme.
Lidia Arionescu-Baillayre a réalisé des natures mortes et des portraits. Elle était membre de la première société d'artistes expérimentaux et novateurs de Saint-Pétersbourg, l'"Union de la jeunesse".


Christian Arnold était un peintre et un artiste graphique allemand. Il est surtout connu pour ses peintures de paysages qui représentent souvent les régions rurales et côtières du nord de l'Allemagne.
Arnold a étudié à l'Académie des beaux-arts de Munich et a ensuite enseigné à l'École des arts et métiers de Brême. Son œuvre est fortement influencée par le mouvement expressionniste allemand et il utilise souvent des couleurs vives et des coups de pinceau épais pour créer un sentiment d'intensité émotionnelle dans ses peintures.
Outre ses paysages, Arnold a également réalisé de nombreux portraits, natures mortes et œuvres religieuses. Il a travaillé sur différents supports, notamment la peinture à l'huile, l'aquarelle et la gravure.
Les œuvres d'Arnold ont été largement exposées au cours de sa vie et il a reçu de nombreux prix et distinctions pour sa contribution à l'art. Aujourd'hui, ses peintures sont conservées dans des collections du monde entier, notamment à la National Gallery de Berlin et à la Kunsthalle de Brême.


Valentin Assenov est un peintre bulgare qui vit et travaille dans la ville pittoresque de Pleven.
Il a étudié la peinture à l'université Cyril et Methodi de Veliko Tarnovo. Les peintures d'Assenov sont des exemples habiles de la combinaison d'une palette de couleurs vives et d'une composition abstraite inspirée du paysage bulgare traditionnel. Sa manière expressive de peindre témoigne d'une grande audace dans l'utilisation des couleurs, ainsi que d'un style et d'un savoir-faire distinctifs, et les natures mortes sont littéralement débordantes de couleurs et de bonne humeur. Les peintures d'Assenov font partie de la collection du ministère bulgare de la culture et sont également largement représentées dans des collections privées en Bulgarie, en Allemagne et en Turquie.


Ugo Attardi est un peintre, graveur, sculpteur et écrivain italien. En 1941, il s’inscrit à la faculté d’architecture. En 1945, il délaisse l’Académie des beaux-arts, où il s’était inscrit l’année précédente, pour s’établir à Rome où il commence à peindre. En 1948, il crée le mouvement marxiste d’art abstrait Forma Uno. Cette expérience ne dure pas longtemps — il s’agit plutôt d’une période de recherche nécessaire — mais sa nature le pousse vers d’autres réalités et d’autres visions. En 1952 et en 1954, Ugo Attardi participe à la Biennale de Venise. Durant ces mêmes années, Attardi commence son travail de gravure et produit un œuvre complexe, remarqué pour sa maîtrise du dessin et la force des contenus. En 1958, il collabore avec le magazine de politique et de culture Città Aperta, et à partir des premières années 1960, il participe à de nombreuses expositions en Italie et à l’étranger. En 1961, Attardi crée le mouvement Il Pro ed il Contro avec d’autres artistes et critiques d’art. Il participe à toutes les expositions jusqu’en 1965, année où le groupe se sépare. En 1968, Attardi crée ses premières sculptures en bois. À partir des premières années 1970, on trouve de nombreuses œuvres coulées en bronze.


Frank Auerbach est un peintre anglais. Son travail est constitué essentiellement de portraits de femmes, de groupes et de paysages urbains autour de son atelier londonien situé à Camden Town. Il appartient au groupe de peintres dit de «l'École de Londres», avec Francis Bacon, Lucian Freud, Leon Kossoff et Michael Andrews.


Gerhard Ausborn était un peintre allemand. Il a étudié la peinture à la Hochschule für bildende Künste de Hambourg.
Les paysages, les sites antiques et les villes modernes constituent le sujet des tableaux de Gerhard Ausborn. Parallèlement, il crée des compositions abstraites sans objet.
Les tableaux sont inspirés par les impressions que l'artiste a recueillies lors de ses nombreux voyages dans de nombreux pays du monde. Les tableaux n'ont pas été réalisés sur place, mais toujours dans la foulée, dans son atelier de Hambourg. Elles ne sont pas censées être le reflet exact de la réalité, mais le souvenir de ce que l'on voit est réduit à l'essentiel et associé à ses propres idées, sensations et expériences.


Sally Michel Avery est une artiste américaine connue pour ses peintures expressionnistes abstraites. Ses peintures sont souvent associées au rythme et à la mélodie de la musique. Au début de sa carrière, elle s'est concentrée sur la peinture de paysages, mais dans les années 1940, elle s'est tournée vers des formes et des couleurs plus abstraites.
Avery a été l'une des rares femmes à être reconnue comme influente dans la peinture abstraite américaine au milieu du 20e siècle. Ses œuvres sont exposées dans des musées et des collections privées du monde entier.


Milton Clark Avery était un artiste américain qui, avec sa femme, l'artiste Sally Michelle Avery, a créé son propre "style Avery". Avery a été l'un des artistes abstraits les plus influents des États-Unis au milieu du XXe siècle.
Son œuvre se caractérise par des couleurs vives et des formes géométriques reconnaissables. Il a souvent utilisé ces éléments pour créer des compositions abstraites dans lesquelles il mettait l'accent sur l'harmonie des couleurs et des lignes. Outre ses œuvres abstraites, Avery a également réalisé des peintures figuratives, représentant souvent des paysages et des portraits. Il a utilisé des couleurs vives et des contrastes forts pour créer une profondeur émotionnelle dans ses œuvres.
Les œuvres d'Avery sont conservées dans de nombreux musées, dont le Museum of Modern Art de New York, le Guggenheim Museum et la National Gallery of Art de Washington.


Michael Ayrton, né Michael A. Gould, était un peintre, graphiste, sculpteur et auteur britannique. Sur le plan artistique, il se rattache à un surréalisme influencé par l'expressionnisme; il a parfois été qualifié de représentant du néo-romantisme.