art d'après-guerre 19e siècle


Fritz Behn, de son nom complet Max Adolf Friedrich Behn, est un sculpteur et graphiste allemand, surtout connu pour ses sculptures d'animaux africains. Il a étudié à l'Académie des arts de Munich.
Fritz Behn était membre de la Sécession munichoise.


Thomas Hart Benton, peintre et muraliste américain, fut l'une des figures centrales du mouvement régionaliste, représentant la vie quotidienne des Américains, en particulier dans le Midwest. Né en 1889 à Neosho, Missouri, il fut influencé par ses expériences à Paris et à New York, mais son style distinct reste fortement associé à sa région natale.
Au cours des années 1930, Benton gagna en notoriété grâce à ses peintures murales, comme celles pour la New School for Social Research à New York et pour le Whitney Museum of American Art, où il exposa des scènes de la vie américaine avec une touche de critique sociale. Ses œuvres les plus célèbres incluent "America Today" et "Arts of Life in America".
En 1973, il peint "The Sources of Country Music" pour le Country Music Hall of Fame, marquant sa dernière œuvre majeure et célébrant la musique traditionnelle américaine. Benton resta attaché à une vision conservatrice de l'art, en dépit de l'évolution des styles artistiques qui l'entouraient.
Pour découvrir davantage sur Thomas Hart Benton et recevoir des mises à jour sur les ventes de ses œuvres et les événements d'enchères, inscrivez-vous aux notifications liées à ses œuvres via le site officiel de Thomas Hart Benton.


Georges Braque est un peintre français célèbre pour son rôle crucial dans le développement du cubisme aux côtés de Pablo Picasso. Ses œuvres sont connues pour leur construction robuste, leurs harmonies de couleurs discrètes et leur qualité méditative et sereine. Georges Braque a commencé sa carrière artistique dans le style fauviste avant d'être influencé par Paul Cézanne, ce qui l'a conduit au cubisme, une période durant laquelle il a étudié intensément les effets de la lumière et de la perspective.
Les œuvres de Georges Braque reflètent son intérêt pour la géométrie et la perspective simultanée, déconstruisant souvent des structures architecturales en formes géométriques tout en jouant sur la perception de la tridimensionnalité. Sa collaboration avec Picasso a été particulièrement fructueuse, aboutissant à la création de l'Analytic Cubism. Braque a également innové dans le domaine du collage avec la technique du papier collé. Après la Première Guerre mondiale, il a continué à explorer le cubisme, se concentrant sur la représentation d'objets sous différents angles et dans divers plans temporels et picturaux.
Dans ses dernières années, Georges Braque a diversifié ses sujets, peignant des natures mortes, des paysages et explorant des thèmes comme les mythes grecs et la vanité. Ses œuvres tardives montrent un intérêt renouvelé pour la couleur et la texture, reflétant les influences de Picasso et Matisse. Malgré les changements de style et de sujet, Braque est resté fidèle aux principes cubistes de représentation multiperspectiviste jusqu'à la fin de sa vie.
Pour ceux qui sont passionnés par l'art et la collection, les œuvres de Georges Braque offrent une fenêtre fascinante sur l'évolution du cubisme et sur l'histoire de l'art moderne. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes et événements d'enchères liés à Georges Braque, vous permettant de rester informé sur les opportunités de collectionner les pièces de cet artiste emblématique.


Elisabeth Büchsel, de son nom complet Elisabeth Charlotte Helene Emilie Büchsel, est une artiste allemande. Elle a étudié la peinture à Berlin, Dresde, Paris et Munich.
Elisabeth Büchsel a principalement peint des portraits et des paysages de Rügen et de Stralsund. À partir de 1904, elle vit et travaille sur l'île de Hiddensee du printemps à l'automne.
Büchsel était membre de l'Association des artistes visuels d'Allemagne.


Karl Caspar était un peintre et un artiste graphique allemand.
Caspar a étudié à l'Académie des beaux-arts de Stuttgart et à l'Académie des beaux-arts de Munich. En 1904, il devient membre de l'Union des artistes de Stuttgart (Stuttgarter Künstlerbund). En 1906, il rejoint l'Union des artistes allemands (Deutscher Künstlerbund). En 1913, il devient l'un des fondateurs de la Nouvelle Sécession de Munich, dont il devient le président en 1919.
Le domaine de création de Karl Caspar est la peinture et le dessin avec des influences impressionnistes et expressionnistes dans différents genres, des sujets chrétiens au genre du nu.
De 1922 à 1937, Karl Caspar est professeur puis président de l'Académie des beaux-arts de Munich. En 1937, ses œuvres sont exposées à l'Exposition d'art dégénéré organisée par les nazis à Munich, mais nombre d'entre elles sont ensuite retirées des musées allemands et des collections d'État et détruites. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Karl Caspar retourne à l'enseignement : en 1948, il devient l'un des fondateurs de l'Académie bavaroise des beaux-arts et, en 1955, il devient académicien de l'Académie des arts de Berlin. Il participe à la Biennale de Venise et reçoit l'Ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne en 1950.


Maria Caspar-Filser était un peintre allemand. Elle a vécu et travaillé principalement à Munich.
En 1913, elle est la seule femme parmi les membres fondateurs de l'association d'artistes Münchener Neue Secession. En 1925, elle est la première femme peintre allemande à recevoir le titre de professeur. Elle a enseigné à l'Académie des Beaux-Arts de Munich.
Caspar-Filser a principalement peint des fleurs, des jardins et des paysages, influencée à la fois par l'impressionnisme et l'expressionnisme.
Les nazis considéraient les peintures de Caspar-Filser comme "dégénérées".


Jean-Joseph Crotti était un graphiste et peintre d'avant-garde suisse et français.
Crotti étudie à l'École des arts appliqués de Munich, puis à l'Académie Julian à Paris. Il passe de l'impressionnisme au fauvisme, puis s'intéresse à l'Art nouveau, au cubisme et enfin au dadaïsme. Au début de la Première Guerre mondiale, Crotti quitte New York, où il se lie d'amitié avec Marcel Duchamp et Francis Picabia. En 1916, il retourne en France. À la fin des années 1930, Crotti commence à utiliser une nouvelle technique de peinture sur verre appelée Gemmail.


Alfred Kubin était un remarquable graveur, illustrateur et écrivain autrichien, et un éminent représentant des tendances symboliques et expressionnistes dans les arts visuels de la première moitié du XXe siècle. Les œuvres d'Alfred Kubin sont pleines de représentations fantasmagoriques et grotesques de rêves, de motifs de désolation et de peur.


William Reid Dick était un sculpteur écossais connu pour la stylisation innovante de la forme de ses monuments et la simplicité de ses portraits. Il est devenu membre associé de la Royal Academy en 1921 et membre à part entière en 1928. Dick a été président de la Royal Society of British Sculptors de 1933 à 1938. Il a été fait Knight Commander du Royal Victorian Order par le roi George V en 1935. De 1938 à sa mort, il a été Sculptor in Ordinary for Scotland pour le roi George VI.


Wilhelm Heinrich Ernst Eitner était un peintre allemand de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Il est connu comme peintre et professeur impressionniste.
Eitner a réalisé des portraits, des paysages et des gravures sur bois dans un style rappelant l'art japonais. Malgré le rejet initial de son style de peinture impressionniste par la société allemande, il a été reconnu au fil des ans et a même reçu le titre de "Claude Monet du Nord". Eitner était membre de nombreuses associations artistiques. Ses œuvres sont conservées à la Kunsthalle de Hambourg.


Duncan James Corrowr Grant peintre écossais, occupa une place centrale dans le Bloomsbury Group. Cousin de Lytton Strachey, il est également connu pour ses liaisons avec Vanessa Bell et John Maynard Keynes. Il est le père d'Angelica Garnett, la nièce de Virginia Woolf.


Auguste Herbin était un artiste français de peinture, connu pour ses contributions significatives au cubisme et à l'abstraction. Né à Quiévy en 1882, il a exploré l'art non figuratif à partir de 1917, devenant une figure influente pour les artistes français de la seconde moitié du XXe siècle. Son engagement dans les mouvements artistiques tels que l'Abstraction-Création et le Salon des Réalités Nouvelles a marqué l'évolution de son style vers une abstraction géométrique caractérisée par l'utilisation audacieuse de couleurs et de formes géométriques.
Au cours de sa carrière, Herbin a rencontré des figures majeures du cubisme telles que Pablo Picasso, Georges Braque et Juan Gris, ce qui a influencé son orientation vers le langage cubiste. Malgré les défis, y compris un handicap survenu en 1953 qui l'a contraint à peindre de la main gauche, il a continué à œuvrer pour l'art abstrait, publiant même un traité, L'Art non-figuratif, non-objectif, qui explique sa théorie des couleurs et des correspondances entre l'écriture, la musique et les arts visuels.
Les œuvres d'Herbin sont présentes dans de nombreuses collections publiques à travers le monde, notamment au Museum de Fundatie à Zwolle, au Kröller-Müller Museum à Otterlo, aux National Galleries of Scotland, au Musée Matisse au Cateau-Cambrésis, et au KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg. Sa contribution au monde de l'art reste influente, et ses œuvres continuent d'être exposées dans des galeries et des musées internationaux, attestant de son importance dans le développement de l'art moderne et de l'abstraction.
Pour ceux qui sont passionnés par l'art d'Auguste Herbin et souhaitent rester informés sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à son œuvre, nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour. Cette souscription vous garantit de ne manquer aucune occasion de découvrir ou d'acquérir des œuvres de cet artiste remarquable.


Hans Hofmann, peintre allemand devenu américain, est reconnu comme l'une des figures majeures de l'art d'après-guerre. Né en 1880, il a exercé une influence considérable tant par ses toiles vibrantes de couleurs que par son rôle d'enseignant pour des générations d'artistes. Sa contribution au développement de l'Expressionnisme Abstrait est indéniable. Hofmann a partagé sa vie entre l'Europe et les États-Unis, enrichissant son art au contact des avant-gardes artistiques de Munich, Paris, New York et Provincetown.
Son parcours artistique est jalonné de rencontres avec des personnalités marquantes telles que Henri Matisse, Pablo Picasso et Jackson Pollock. Ces interactions ont non seulement façonné sa vision de l'art mais ont également contribué à l'établissement de sa réputation au sein de la scène artistique moderne. À partir de 1944, Hofmann s'est pleinement consacré à sa pratique de la peinture, développant une théorie et une méthode qu'il nomme "push and pull", caractérisées par un jeu dynamique entre la couleur et la forme.
Les œuvres de Hans Hofmann sont exposées dans les plus grands musées du monde, témoignant de son héritage durable dans le domaine de l'art contemporain. Ses tableaux, tels que ceux conservés au Museum of Modern Art de New York, continuent d'inspirer et d'émerveiller par leur audace et leur innovation.
Pour les collectionneurs et les experts en art, la profondeur et l'influence de l'œuvre de Hans Hofmann demeurent une source inépuisable d'étude et d'admiration. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Hans Hofmann, garantissant ainsi votre accès aux informations les plus pertinentes sur ce pilier de l'art moderne.


Rockwell Kent est un artiste, illustrateur et écrivain américain. Né et élevé à New York, il a commencé sa carrière artistique au début des années 1920. Kent a travaillé dans différents genres et styles, notamment le réalisme, l'expressionnisme et le cubisme.
Kent s'est fait connaître pour ses illustrations de livres ainsi que pour ses peintures et ses gravures. Son travail a été fréquemment publié dans les magazines et journaux Harper's Weekly, The New York Times et Vanity Fair. Il a également illustré de nombreux livres, dont les œuvres acclamées d'Ernest Hemingway et d'Herman Melville.
Kent était également un activiste et un militant politique. Il défendait les idéaux socialistes et participait à des mouvements politiques. En outre, il était un voyageur et un explorateur, ayant effectué plusieurs voyages en Alaska et dans d'autres territoires du Grand Nord. Kent était également écrivain et auteur de plusieurs livres, dont le roman autobiographique It's Me, O Lord ! et un livre sur ses voyages.
Le style de Kent était reconnaissable et original, il était connu pour ses compositions puissantes, ses couleurs vives et ses contours prononcés. Ses œuvres sont restées populaires après sa mort en 1971, et nombre d'entre elles sont exposées dans des musées et des galeries d'art du monde entier.


Ida Kerkovius est une peintre et tisserande allemande formée, notamment à l'école du Bauhaus. Dans son art coexistent un langage pictural impressionniste, expressionniste et abstrait, des sujets picturaux abstraits, figuratifs ou fantastiques. Son travail se caractérise surtout par la richesse des couleurs, leur audace et des formes vibrantes.


Marie Laurencin était une artiste-peintre figurative française, reconnue pour son association étroite avec l'art moderne et l'École de Paris. Née le 31 octobre 1883 à Paris et décédée le 8 juin 1956 dans la même ville, Laurencin a marqué le monde de l'art par sa participation au mouvement cubiste, bien qu'elle ait développé une approche unique de l'abstraction centrée sur la représentation des femmes et des portraits féminins. Ses œuvres, caractérisées par l'utilisation de couleurs pastel et de formes courbes, visaient à explorer les thèmes de la féminité et de la représentation féminine.
Laurencin est également connue pour être l'une des rares femmes peintres cubistes, aux côtés de figures telles que Sonia Delaunay, Marie Vorobieff et Franciska Clausen. Sa relation étroite avec des artistes majeurs comme Pablo Picasso et Georges Braque a influencé son travail, tout en lui permettant de forger son propre chemin artistique, distinct des normes cubistes traditionnelles. L'œuvre de Laurencin a été appréciée pour son esthétique délibérément féminine, utilisant des couleurs pastel et des bords doux pour représenter la paix, la beauté et la docilité féminines.
Parmi ses œuvres notables, on trouve "Le Bal des jeunes filles", "Les Jeunes Filles", "Portrait de Mademoiselle Chanel" et de nombreuses autres œuvres qui sont exposées dans des musées et galeries à travers le monde. En 1983, pour célébrer le centenaire de sa naissance, le Musée Marie Laurencin a ouvert ses portes dans la préfecture de Nagano au Japon, abritant plus de 500 de ses œuvres et des archives.
Marie Laurencin a laissé un héritage durable dans le monde de l'art, non seulement pour son talent et son innovation artistique, mais aussi pour avoir navigué et réussi dans un domaine dominé par les hommes. Son travail continue d'inspirer et de fasciner les collectionneurs, les experts en art et les amateurs d'antiquités.
Pour rester informé des dernières mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Marie Laurencin, inscrivez-vous à nos mises à jour. Cette inscription vous garantit un accès privilégié aux informations les plus récentes et pertinentes, sans superfluités, directement liées à l'univers de cette artiste emblématique.


Jean Lehmann était un peintre, graphiste et sculpteur suisse.
Jean est diplômé de l'école des arts appliqués de Lucerne, a étudié à l'Académie des beaux-arts de Venise et à l'Académie des beaux-arts de Munich. Lehmann a travaillé aux jardins des glaciers de Lucerne et comme guide dans des hôtels de montagne, si bien que nombre de ses tableaux sont des paysages de montagne enneigés. L'artiste aimait particulièrement peindre des paysages de campagne, des scènes rurales de vie tranquille, et il a également réalisé des portraits et des natures mortes dans une grande variété de techniques. Il a également peint une série d'aquarelles et de dessins à la craie représentant des costumes traditionnels suisses.
Lehmann a également travaillé dans le domaine de la publicité, créant des affiches pour des événements sportifs et des compagnies de voyage.


August Lüdecke-Cleve était un peintre animalier et paysagiste allemand.
August a étudié aux académies des beaux-arts de Düsseldorf et de Munich. Il a peint principalement des paysages rhénans paisibles, souvent avec des troupeaux en train de paître.
August Lüdecke-Cleve était membre du groupe artistique Laetitia à Düsseldorf, de la coopérative d'artistes de Munich et de la société d'artistes Allotria de Munich.


Henri Matisse, célèbre peintre français, est né le 31 décembre 1869 à Le Cateau, en Picardie. Il est souvent considéré comme le peintre français le plus important du XXe siècle. Son œuvre, marquée par différentes périodes stylistiques, s'est toujours efforcée de révéler le "caractère essentiel des choses" et de créer un art "d'équilibre, de pureté et de sérénité". Matisse est surtout connu pour son utilisation audacieuse et expressive de la couleur, ainsi que pour ses innovations en matière de peinture et de sculpture.
Il est devenu célèbre en tant que chef de file du mouvement fauviste, aux côtés d'André Derain. Le fauvisme, caractérisé par l'utilisation de couleurs vives et souvent dissonantes, a marqué un tournant dans l'art moderne. Matisse a également été influencé par le cubisme de Picasso, comme en témoignent ses œuvres des années 1913-1917, qui se caractérisent par une structure plus géométrique et une tendance à l'abstraction.
L'art de Matisse a évolué au fil des ans, intégrant l'influence de l'art islamique et explorant différents supports tels que le papier coloré découpé, une technique qu'il a perfectionnée vers la fin de sa vie. Parmi ses œuvres les plus connues, citons Danse et musique, commandée par le collectionneur russe Sergueï Chtchoukine, ainsi que des tableaux tels que Nu bleu, qui ont suscité à la fois des critiques et des éloges.
La période de son travail à Nice, de 1917 à 1930, a été marquée par l'importance accordée à la figure féminine et aux odalisques, souvent représentées dans des intérieurs luxueux et exotiques. Matisse était également un sculpteur habile, utilisant cette forme d'art pour résoudre des problèmes picturaux ou comme source d'inspiration pour ses peintures.
Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles, des ventes et des événements liés à Henri Matisse, nous vous invitons à vous abonner à nos mises à jour. Cet abonnement vous permet de recevoir des informations actualisées et pertinentes sans encombrer votre boîte de réception avec du contenu inutile. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les opportunités liées à Matisse.


Henri Michaux est un poète et artiste français associé au surréalisme et au mouvement d'avant-garde de l'après-guerre.
Les premières activités artistiques de Michaux tournent autour de l'écriture et de la poésie. Dans ses poèmes, il explore les thèmes de l'existentialisme, de la spiritualité et de la condition humaine, en expérimentant souvent le langage et la forme. Son style d'écriture se caractérise par l'introspection, l'exploration de la conscience et la recherche de sens.
En 1925, après avoir vu une exposition surréaliste à Paris, Henri Michaux commence à peindre et à dessiner. Ses arts visuels englobent un large éventail de styles et de techniques. Michaux a expérimenté l'encre, l'aquarelle et la peinture à l'huile, créant des compositions évocatrices et énergiques. Ses œuvres donnent souvent une impression de mouvement, de rythme et de spontanéité et sont influencées par l'esthétique de la calligraphie et de la gesticulation.


Joan Miró, peintre, sculpteur, graveur et céramiste catalan, est célèbre pour son style unique mêlant le surréalisme à des éléments d'art abstrait, de fauvisme et d'expressionnisme. Né à Barcelone le 20 avril 1893, Miró a suivi un parcours artistique remarquable, marqué par un rejet des méthodes de peinture conventionnelles et un intérêt profond pour le subconscient et l'esprit enfantin.
Dans sa jeunesse, Miró a fréquenté une école de commerce et d'art avant de se consacrer entièrement à l'art après un effondrement nerveux. Ses débuts artistiques à Barcelone ont été fortement influencés par le fauvisme et le cubisme, avant de s'installer à Paris dans les années 1920, où son œuvre a commencé à refléter les caractéristiques du surréalisme. Son tableau "La Ferme", peint en 1921, est une de ses œuvres les plus célèbres de cette période, acclamé pour sa représentation unique de l'Espagne.
Miró a reçu de nombreux prix et distinctions au cours de sa carrière, dont le Prix de l'imprimé à la Biennale de Venise en 1954, le Prix de la Fondation Guggenheim en 1959, et la Médaille d'or du ministère de la Culture espagnol en 1980. En reconnaissance de sa contribution artistique, deux fondations portant son nom ont été créées : la Fondation Joan-Miró à Barcelone en 1975 et la Fondation Pilar et Joan Miró à Palma de Majorque.
Le travail de Miró est exposé dans des musées et galeries du monde entier, y compris le Musée national d'art moderne à Paris, le musée d'art moderne de Lille, et le Museum of Modern Art à New York. Son héritage perdure grâce à son approche révolutionnaire de l'art, sa capacité à mêler poésie et peinture, et son engagement à renouveler constamment son médium.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, restez à jour sur les ventes et événements d'enchères liés à Joan Miró en vous inscrivant à nos mises à jour. Cette souscription vous permettra de ne manquer aucune occasion liée à l'œuvre de ce grand maître.


Emil Nolde, peintre et graveur germano-danois, fut un artiste emblématique de l'expressionnisme, un mouvement artistique débutant au XXe siècle. Né Hans Emil Hansen le 7 août 1867 près de Nolde, il adopta plus tard le nom de son lieu de naissance comme nom d'artiste. Nolde est reconnu pour son usage audacieux de la couleur et son approche novatrice de la peinture à l'huile et à l'aquarelle, qui lui permettaient d'exprimer des émotions intenses et de capter l'essence spirituelle de ses sujets.
Au début de sa carrière, Nolde a rejoint le groupe Die Brücke (Le Pont), contribuant ainsi à poser les bases de l'expressionnisme allemand. Son œuvre se caractérise par une fascination pour la nature, la religion, et les scènes de la vie quotidienne, qu'il retranscrit avec des couleurs vibrantes et une grande intensité émotionnelle. Nolde a exploré une variété de thèmes, allant des paysages marins, comme dans "Mer bei Alsen" (La mer près d'Alsen), aux scènes religieuses audacieuses telles que "Danse autour du Veau d'Or" et "La Cène". Ses aquarelles, en particulier, sont admirées pour leur technique innovante et leur capacité à capturer des atmosphères changeantes avec des couleurs lumineuses et saturées.
Malgré son talent indéniable, la vie de Nolde a été marquée par la controverse. Il a exprimé son soutien au parti nazi dès les années 1920 et a partagé des opinions antisémites, bien que son art ait été plus tard condamné par les nazis comme "art dégénéré". Plus de 1 000 de ses œuvres ont été retirées des musées, et il lui a été interdit de peindre. Malgré cela, il continua à créer en secret une série d'aquarelles qu'il nomma les "Peintures non peintes".
Après la Seconde Guerre mondiale, l'œuvre de Nolde a été réévaluée, et il a reçu de nombreux honneurs, dont la distinction Pour le Mérite. Aujourd'hui, ses œuvres sont exposées dans de prestigieux musées à travers le monde, et la Nolde Stiftung Seebüll, une fondation dédiée à son héritage, gère un musée en son honneur.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre de Nolde offre un aperçu fascinant de l'expressionnisme allemand et de l'évolution de la modernité artistique. Son utilisation révolutionnaire de la couleur et sa capacité à exprimer la profondeur émotionnelle restent influentes dans le monde de l'art contemporain.
Pour rester informé des dernières ventes de produits et événements d'enchères liés à Emil Nolde, nous vous invitons à vous inscrire à nos mises à jour. Cette souscription vous garantit des informations exclusives sur les opportunités d'acquérir des œuvres de cet artiste exceptionnel.


Max Pechstein est un artiste allemand renommé qui a apporté une contribution majeure au mouvement expressionniste. Né en 1881, Pechstein a marqué l'histoire de l'art par son approche unique et sa technique de peinture colorée. L'un des fondateurs de Die Brücke, il a joué un rôle crucial dans le développement de l'expressionnisme en Allemagne, un mouvement caractérisé par l'utilisation audacieuse de la couleur et de la forme pour exprimer une émotion forte et une critique sociale.
L'œuvre de Pechstein se caractérise par une palette de couleurs vives et une variété de sujets allant de paysages idylliques à des scènes de la vie urbaine et rurale, en passant par des portraits intimes. Ses œuvres reflètent non seulement sa quête esthétique personnelle, mais aussi sa réaction aux bouleversements sociaux et politiques de son époque. Il a capturé l'essence de la condition humaine avec une intensité émotionnelle palpable, rendant son art universel et intemporel.
Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent des tableaux exposés dans des musées et des galeries du monde entier, ce qui témoigne de son importance dans l'histoire de l'art moderne. Ses peintures sont conservées dans des institutions prestigieuses telles que le MoMA de New York et la Neue Nationalgalerie de Berlin, où elles continuent d'inspirer et de fasciner les amateurs d'art et les collectionneurs.
L'œuvre de Hermann Max Pechstein reste une source d'inspiration inépuisable pour les amateurs d'art et les collectionneurs. Son influence sur l'expressionnisme allemand et son héritage artistique sont indéniables. Pour ceux qui souhaitent approfondir l'univers fascinant de Pechstein et découvrir ses œuvres lors de ventes ou de ventes aux enchères, nous vous invitons à vous abonner à nos mises à jour. Cet abonnement vous permettra de ne manquer aucune occasion de vous rapprocher de l'univers de ce maître de l'expressionnisme.


Francis Picabia, né Francis-Marie Martinez de Picabia, était un artiste français aux multiples facettes, connu pour ses contributions significatives à l'art du 20e siècle. Naviguant entre le dadaïsme et le surréalisme, Picabia s'est distingué par sa capacité à remettre en question les conventions artistiques et à embrasser une diversité de styles et de médiums. Sa démarche artistique, marquée par une constante réinvention, reflète son esprit libre et son désir d'expérimenter.
Picabia s'est fait connaître par ses peintures, mais son œuvre comprend également des dessins, des poèmes et des publications qui ont influencé le développement de l'art moderne. Sa capacité à fusionner l'humour, la satire et la critique sociale dans ses œuvres rend son art unique et toujours pertinent. Les œuvres de Picabia, telles que "Udnie (Jeune fille américaine)" et "L’Œil Cacodylate", continuent de fasciner le public et sont exposées dans des musées et galeries du monde entier, témoignant de son héritage durable dans le monde de l'art.
Les collectionneurs et les experts en art et antiquités apprécient particulièrement la diversité et la complexité des œuvres de Picabia. Ses expérimentations avec différents matériaux, techniques et thématiques offrent un vaste champ d'exploration et d'étude. L'importance de Picabia dans l'histoire de l'art réside non seulement dans ses créations, mais aussi dans sa capacité à inspirer les générations futures d'artistes à repousser les limites de la créativité.
Pour ceux qui sont captivés par l'innovation et l'audace dans l'art, suivre l'actualité et les ventes liées à Francis Picabia est essentiel. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et les événements d'enchères concernant l'œuvre de Picabia. Cette souscription est une opportunité exclusive de rester informé des opportunités uniques liées à ce pionnier de l'art moderne.


Pablo Ruiz Picasso, peintre et sculpteur espagnol, est célèbre pour avoir révolutionné le monde de l'art au XXe siècle. Né à Málaga le 25 octobre 1881, Picasso a passé la majeure partie de sa vie adulte en France, où il a déployé son talent dans divers domaines artistiques tels que la peinture, la sculpture, la gravure, la céramique et le design théâtral.
Dès son jeune âge, Picasso a montré un talent exceptionnel, se lançant dans un style naturaliste durant son enfance et son adolescence. Au début du XXe siècle, son style a évolué alors qu'il expérimentait différentes théories, techniques et idées. C'est notamment après 1906 que le travail de Henri Matisse a incité Picasso à explorer des styles plus radicaux, marquant le début d'une rivalité fructueuse entre les deux artistes. Les périodes de travail de Picasso sont souvent catégorisées, avec des phases comme la Période Bleue, la Période Rose, la Période Africaine, le Cubisme Analytique et le Cubisme Synthétique.
Picasso est surtout connu pour avoir co-fondé le mouvement Cubiste, ainsi que pour ses contributions majeures au Surréalisme. Parmi ses œuvres les plus célèbres, citons "Les Demoiselles d'Avignon" (1907), pionnière du Cubisme, et "Guernica" (1937), un puissant témoignage contre la guerre.
Exceptionnellement prolifique tout au long de sa vie, Picasso a acquis une renommée et une fortune immenses pour ses réalisations artistiques révolutionnaires. Aujourd'hui, ses œuvres continuent d'attirer des sommes considérables lors de ventes aux enchères, avec des records battus par des œuvres comme "Les Femmes d'Alger" (Version O) et "Le Rêve".
Pour les collectionneurs et experts en art et antiquités, restez informés des dernières mises à jour sur les ventes et événements d'enchères liés à Pablo Ruiz Picasso en vous inscrivant à nos alertes. Abonnez-vous pour ne manquer aucune occasion de découvrir et d'acquérir des pièces liées à ce maître incontesté de l'art du XXe siècle.


Ingeborg Plockross Irminger était une artiste danoise dont on se souvient à la fois pour ses sculptures et pour les statues miniatures en porcelaine d'animaux et de personnages humains qu'elle a conçues lorsqu'elle travaillait pour Bing & Grøndahl. Un moulage en bronze de son buste de 1903 représentant l'écrivain Herman Bang a été installé sur Sankt Annæ Plads à Copenhague en 2012.


Emil Preetorius était un illustrateur, graphiste, concepteur de livres et collectionneur d'art allemand. Il est également considéré comme l'un des plus importants décorateurs de théâtre de la première moitié du 20e siècle. En 1909, il fonda avec Paul Renner l'école d'illustration et d'artisanat du livre à Munich, dirigea depuis 1910 les ateliers d'apprentissage de Munich et devint en 1926 directeur d'une classe d'illustration ainsi que d'une classe d'art scénique à l'école supérieure des beaux-arts de Munich, où il était professeur depuis 1928. En 1914, Preetorius fonda avec Franz Paul Glaß, Friedrich Heubner, Carl Moos, Max Schwarzer, Valentin Zietara l'association d'artistes "Die Sechs", l'un des premiers groupes d'artistes pour la commercialisation de commandes publicitaires, en particulier d'affiches.
Preetorius créa des illustrations pour de nombreuses œuvres de fiction à partir de 1908. En 1932, il devint directeur scénique du festival de Bayreuth. En 1944, il fait ses débuts en tant que scénographe de la première de Richard Strauss, L'amour de Danaé, au festival de Salzbourg. Dans ses créations de couvertures de livres, ses illustrations littéraires, ses publicités et ses affiches, Preetorius était influencé par la gravure sur bois japonaise ; en tant que décorateur de théâtre, il renouait avec le classicisme romantique.


Georges Rouault, un artiste français remarquable, était un peintre, graveur, céramiste et créateur de vitraux dont l'œuvre s'inspire des maîtres médiévaux français, unissant les traditions religieuses et séculaires séparées depuis la Renaissance. Né dans un contexte modeste à Paris, son éducation artistique débuta à l'École des Arts Décoratifs avant de se poursuivre à l'École des Beaux-Arts sous la tutelle de Gustave Moreau. Rouault se distingue par son utilisation contrastée des couleurs et une émotionnalité rappelant l'influence de Vincent van Gogh, forgeant ainsi un style unique qui préfigurerait l'expressionnisme.
Au début de sa carrière, Rouault fréquenta des figures clés telles que Henri Matisse et André Derain, participant au Salon d'automne de 1905, une période qui marque son engagement dans une critique sociale à travers des thèmes comme les juges, avocats, et miséreux, reflétant sa révolte contre la misère humaine. Cette période fut aussi marquée par des rencontres influentes avec des intellectuels et des philosophes, tels que Jacques Maritain, qui eurent un impact profond sur son orientation artistique vers des sujets religieux et spirituels.
Rouault est reconnu pour ses séries dédiées aux cours de justice, clowns et prostituées commencées en 1907, symbolisant une critique sociale et morale. À partir de 1917, il se consacre presque exclusivement à la peinture, explorant la passion du Christ et d'autres thèmes religieux qui soulignent la souffrance humaine à travers le prisme de la foi chrétienne, ce qui le distingue comme un artiste chrétien passionné du XXe siècle. Ses œuvres, profondément influencées par sa foi, cherchent à capturer la douleur du monde tout en soulignant la rédemption et la résurrection.
Les œuvres de Rouault sont exposées dans des musées et collections prestigieux à travers le monde, témoignant de son héritage durable en tant que coloriste et graveur de renom. Sa contribution à l'art moderne, marquée par une spiritualité intense et une critique sociale poignante, continue d'inspirer collectionneurs et experts en art.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Georges Rouault, nous vous invitons à vous inscrire à nos mises à jour. Cette souscription vous garantira l'accès aux dernières informations concernant les œuvres de ce maître incontournable de l'art moderne.


Richard Scheibe est un sculpteur allemand. En 1896-1899. a étudié la peinture à l'Académie des Beaux-Arts de Dresde. En 1899-1900. a continué à étudier la peinture à Munich dans des écoles privées, puis est allé en Italie pendant deux ans pour approfondir sa formation artistique. En 1906-1907. passe progressivement de la peinture à la sculpture. Le thème central de la première étape du travail de Shaibe dans le domaine de la sculpture était le monde des animaux. Il a également réalisé un certain nombre de portraits en buste. En 1909, Scheibe participe pour la première fois à une exposition de l'association artistique "Berlin Secession". En 1914, il devient membre de la Sécession libre. En 1917, une exposition de son travail a eu lieu à la Dresden Richter Gallery. En 1925, en tant que professeur, il dirige le Shtedel Art Institute à Francfort-sur-le-Main. En 1936, il devient membre de l'Académie prussienne des arts. En 1937, il reçoit le titre de professeur. Le travail de Scheibe a été exposé en permanence à l'exposition d'art annuelle à la Maison de l'art allemand à Munich. En 1944, à l'occasion de son 65e anniversaire, il reçoit la médaille Goethe de l'art et de la science.


Karl Schmidt-Rottluff, peintre et graveur allemand de renom, s'est illustré comme l'un des pionniers de l'Expressionnisme à travers son engagement dans le groupe artistique Die Brücke. Né à Rottluff, près de Chemnitz, sa contribution au monde de l'art ne se limite pas seulement à ses œuvres vibrant de couleurs et d'abstractions, mais également à son influence sur les générations d'artistes qui l'ont suivi. Sa pratique artistique, marquée par une exploration audacieuse des formes et des couleurs, reflète une quête constante de nouvelles manières d'exprimer la complexité des émotions humaines et de la nature.
Au fil des années, Schmidt-Rottluff a été contraint de naviguer dans un contexte politique hostile, ses œuvres ayant été qualifiées de "dégénérées" par le régime nazi, entraînant la saisie de plusieurs de ses peintures des musées. Malgré ces épreuves, il a continué à enseigner et à exercer une influence significative sur l'art après-guerre en tant que professeur à l'Université des Arts de Berlin-Charlottenburg. Son héritage perdure notamment à travers le Brücke-Museum de Berlin, un édifice qu'il a aidé à fonder pour conserver et exposer les travaux des membres de Die Brücke.
Ses œuvres sont aujourd'hui dispersées dans des collections prestigieuses à travers le monde, telles que le Museum of Modern Art à New York, la Neue Galerie, et le Los Angeles County Museum of Art, témoignant de la portée et de la reconnaissance internationale de son talent. En outre, l'engagement de Schmidt-Rottluff à travers diverses périodes de sa vie, depuis ses étés passés à capter l'essence des paysages de la mer du Nord et de la Baltique jusqu'à son intérêt pour des formes simplifiées inspirées de sources non européennes, souligne la diversité et la profondeur de sa pratique artistique.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre de Karl Schmidt-Rottluff offre une fenêtre sur l'évolution de l'expressionnisme et sur les dynamiques culturelles et politiques du XXe siècle qui ont façonné l'art moderne. Son parcours artistique, marqué à la fois par l'innovation et par les défis, reste une source d'inspiration et un sujet d'étude important pour ceux qui s'intéressent à l'impact de l'art sur la société et vice versa.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Karl Schmidt-Rottluff, nous vous invitons à vous inscrire aux mises à jour. Cette souscription vous garantit l'accès à des informations exclusives sur les opportunités d'acquérir des œuvres de cet artiste emblématique et de participer à la préservation de son héritage artistique.


Julius Seyler est un artiste et athlète allemand, premier double champion d'Europe de patinage de vitesse.
Il a reçu sa formation artistique à l'Académie de Munich. Julius Seyler a vécu quelques années aux États-Unis et a réalisé de nombreuses peintures représentant la vie et l'histoire des Indiens du Montana, qui l'ont rendu célèbre.


Rudolf Sieck était un peintre paysagiste et illustrateur allemand.
Il a étudié à l'école des arts appliqués de Munich, où il a réalisé des dessins de paysages et d'architecture. Sieck a collaboré au magazine "Jugend" et a également illustré des éditions d'œuvres de Guy de Maupassant, d'Émile Zola et d'autres classiques. En 1906, Rudolf Sieck travaille comme dessinateur pour la manufacture de porcelaine de Nymphenburg. En 1913, il s'installe à Pinswang, près de Prin, et devient membre de l'association d'artistes Die Welle. Il y réalise de nombreuses peintures de paysages, le plus souvent dans un style graphique coloré.
Rudolf Sieck est membre de l'Association des artistes allemands, membre de la Nouvelle Sécession munichoise à partir de 1914 et participe aux expositions du Palais de verre. De 1937 à 1941, certaines des peintures de paysages de Sieck ont été achetées par les plus hauts membres du gouvernement allemand lors d'expositions d'art à Munich.


Edward Steichen est un photographe et peintre américain d'origine luxembourgeoiset.
Éditeur de magazine, galeriste et conservateur du MoMA de New York (1947-1962), il a été un trait d'union culturel entre les États-Unis et l'Europe.


Jacques Villon (de son nom de naissance Gaston Duchamp) était un peintre et graveur français. En 1907, il a changé son nom en Jacques Villon. Il était le frère des artistes Marcel Duchamp et Raymond Duchamp-Villon.
Villon a commencé sa carrière en tant que peintre et ses premières œuvres ont été influencées par les impressionnistes et les post-impressionnistes. Il s'est ensuite intéressé au cubisme et, avec son frère Raymond, il est devenu membre du groupe Putot, un collectif d'artistes qui ont expérimenté les techniques cubistes.
Outre la peinture, Villon était également un graveur de talent. Il utilisait différentes techniques de gravure, notamment l'eau-forte, l'aquatinte et le verre sec, et ses gravures sont connues pour leurs lignes complexes et leurs formes géométriques.
L'œuvre de Villon a continué à évoluer tout au long de sa carrière, expérimentant différents styles et techniques. À la fin de sa vie, il est revenu à un style de peinture plus traditionnel, créant des paysages et des portraits avec des couleurs vives et des traits expressifs.
Les œuvres de Villon ont été exposées dans les principaux musées et galeries du monde entier, notamment au Museum of Modern Art de New York et au Centre Pompidou de Paris. Il est considéré comme l'une des figures les plus importantes du mouvement cubiste et sa contribution à l'art moderne est encore célébrée aujourd'hui.


Gretchen Wohlwill était peintre et membre de la Sécession de Hambourg. Elle était l'une des étudiantes allemandes de l'Académie Matisse à Paris et a développé un style de peinture influencé par l'art d'avant-garde français. En plus de la peinture, le graphisme était au centre de son travail. Persécutée par les nationaux-socialistes en raison de son origine juive, elle émigre au Portugal en 1940. Après douze ans d'exil, elle revient à Hambourg en 1952.