Art folklorique 20e siècle
Charles Benefiel est un artiste outsider américain contemporain originaire de Californie. Comme il souffre de graves troubles obsessionnels compulsifs, la quasi-totalité de son travail est réalisée au moyen de pointillés. Il vit actuellement à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.
Katerina Vassilivna Bilokour (еn russe: Екатерина Васильевна Белокур) était une artiste soviétique ukrainienne du milieu du XXe siècle. Elle est connue comme un maître de la peinture décorative folklorique.
Autodidacte, Katerina Bilokour est devenue célèbre pour ses peintures colorées, représentant principalement des fleurs, des paysages et des portraits. Ses œuvres combinaient souvent des éléments printaniers et automnaux, et elle pouvait passer des semaines à créer les moindres détails sur la toile. Catherine fabriquait également ses propres pinceaux, en sélectionnant des poils de quenouilles, et utilisait un pinceau différent pour chaque peinture. Son travail se caractérise par des couleurs et un style éclatants.
David Butler était un sculpteur et peintre afro-américain de Good Hope, en Louisiane. Son style se caractérise par des sculptures cinétiques réalisées à partir d'étain ou de bois recyclés, qu'il embellit de couleurs saturées et de motifs géométriques. Ses œuvres font partie des collections permanentes du Smithsonian American Art Museum, de l'American Folk Art Museum et du Philadelphia Museum of Art.
Henry Joseph Darger est un écrivain et peintre américain.
Sa principale œuvre, composée tout au long de sa vie de solitude, est un récit épique illustré de 15 143 pages appelé The Story of the Vivian Girls, in What is known as the Realms of the Unreal, of the Glandeco-Angelinnian War Storm, Caused by the Child Slave Rebellion. Il y raconte la violente guerre entre les Angéliques et les Hormonaux. Plus de 300 compositions (aquarelle, dessins, collages) l'accompagnent et le complètent, donnant naissance à une œuvre graphique unique et originale, proche de l'art brut ou de l'art outsider.
Thornton Dial est un artiste américain pionnier qui s'est fait connaître à la fin des années 1980. L'œuvre de Dial présente une variété formelle à travers des assemblages expressifs et denses de matériaux trouvés, souvent exécutés à une échelle monumentale. Ses sujets couvrent un large éventail de l'histoire, des droits de l'homme aux catastrophes naturelles et aux événements actuels. Les œuvres de Dial sont largement conservées dans les musées américains ; dix de ses œuvres ont été acquises par le Metropolitan Museum of Art en 2014.
Arthur Dial est un peintre et sculpteur américain qui vit et travaille à Bessemer, en Alabama. Il fait partie de la famille d'artistes Dial, qui comprend son frère aîné, Thornton Dial, et ses neveux, Thornton Dial Jr, Richard Dial et Ronald Lockett.
Dial crée des reliefs et des peintures qui se concentrent sur un moment précis de la narration qu'il souhaite transmettre. Il utilise ces moments, tels qu'Eve saisissant le fruit défendu ou "George Wallace bloquant l'entrée de l'université d'Alabama à Montgomery", pour mettre en lumière des moments historiques ou folkloriques d'extrême tension. L'accent mis par Dial sur les scènes de conflit dans l'histoire réelle ou imaginaire de l'humanité provient de son observation directe de la vie dans le Sud tout au long du XXe siècle. Il décrit ses récits comme "un enregistrement de ce qui s'est passé".
Thomas "Sam" Doyle était un artiste afro-américain de l'île de Sainte-Hélène, en Caroline du Sud. Ses peintures colorées sur tôle et sur bois témoignent de l'histoire et des habitants de la communauté gullah de Sainte-Hélène.
Les peintures et sculptures de Doyle font partie des collections permanentes de l'American Folk Art Museum, du High Museum of Art, du Smithsonian American Art Museum, du Gibbes Museum of Art et du Los Angeles County Museum of Art et du Penn Center (Penn School sur l'île de Sainte-Hélène).
Minnie Eva Evans est une artiste afro-américaine qui a travaillé aux États-Unis des années 1940 aux années 1980. Elle a utilisé différents types de supports dans son travail, comme l'huile et le graphite, mais a commencé par utiliser la cire et le crayon. Elle a été inspirée pour commencer à dessiner en raison des visions et des rêves qu'elle a eus tout au long de sa vie, en commençant quand elle était une jeune fille. Elle est connue comme une artiste folklorique du sud et une artiste marginale, ainsi que comme une artiste surréaliste et visionnaire.
Lee Godie (née Jamot Emily Godee) est une artiste autodidacte américaine, active à Chicago de la fin des années 1960 jusqu'au début des années 1990 environ. Elle était une artiste prolifique connue pour ses peintures et ses photos modifiées qui sont exposées dans des galeries et des musées tels que la Hayward Gallery de Londres et le Smithsonian American Art Museum. Elle est souvent considérée comme l'artiste la plus collectionnée de Chicago.
Lado Goudiachvili (еn russe: Ладо Давидович Гудиашвили) était un artiste géorgien du 20ème siècle, réputé pour ses contributions significatives dans le domaine de la peinture, du design de scène, du dessin et de l'illustration. Né en 1896 à Tiflis (aujourd'hui Tbilissi) dans l'Empire russe, et décédé en 1980, Goudiachvili a étudié à l'école de sculpture et de beaux-arts de Tbilisi avant de poursuivre sa formation à l'académie privée de Ronson à Paris. Sa période parisienne fut marquée par des rencontres avec des artistes influents et par son immersion dans le milieu artistique de "La Ruche", un collectif de peintres. Influencé par le symbolisme français et les traditions artistiques caucasiennes et persanes, son œuvre se caractérise par une combinaison de grotesque dramatique et de mystère poétique, souvent centrée sur des allégories mythologiques mettant en scène des figures féminines idéalisées.
Goudiachvili a également marqué le domaine de l'art monumental, notamment avec sa peinture de l'église Kashveti à Tbilisi, un projet qui lui a coûté son poste à l'Académie des Beaux-Arts de Tbilisi et son adhésion au Parti communiste. Son travail en tant qu'illustrateur de livres, décorateur de cinéma et de théâtre, ainsi que ses contributions à la résistance antifasciste à travers ses dessins, témoignent de la diversité de son talent et de son engagement artistique.
Ses œuvres, imprégnées de l'esprit de la vie géorgienne et enrichies par son retour dans son pays natal en 1926, dépeignent souvent des scènes inspirées d'opéras et de ballets ou mettent en scène des actrices en costume, reflétant sa vision du monde comme un théâtre. Malgré les défis politiques et sociaux auxquels il a été confronté, Goudiachvili a laissé un héritage durable qui continue d'inspirer et de fasciner.
Pour ceux intéressés par la collection et l'expertise dans l'art et les antiquités, l'œuvre de Lado Goudiachvili demeure un témoignage vibrant de l'histoire culturelle géorgienne et de son rayonnement au-delà de ses frontières. Pour en savoir plus sur ses ventes d'œuvres et événements d'enchères, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour liées à Lado Goudiachvili.
William Henry Johnson était un artiste américain du XXe siècle. Il est connu comme peintre primitiviste.
William Johnson a commencé sa carrière artistique par le réalisme, mais s'est ensuite tourné vers le primitivisme et l'expressionnisme. Il est devenu célèbre pour ses œuvres dans le style vernaculaire afro-américain.
Johnson a participé au mouvement culturel de la Renaissance de Harlem, dirigé par des écrivains et des artistes afro-américains de premier plan.
Margaret Leisha Kilgallen était une artiste de la baie de San Francisco qui combinait l'art du graffiti, la peinture et l'art de l'installation. Bien qu'il s'agisse d'une artiste contemporaine, son travail est fortement influencé par l'art populaire. Elle était considérée comme une figure centrale du mouvement artistique de la Bay Area Mission School.
Frederick James Lloyd était un artiste anglais. Il est devenu célèbre pour ses peintures, principalement d'animaux et de paysages de campagne.
Il a été le premier artiste autodidacte vivant à avoir une toile accrochée à la Tate à Londres, intitulée Cat and Mouse.
Sœur Gertrude Morgan était une artiste, musicienne, poète et prédicatrice afro-américaine autodidacte. Sœur Morgan a été acclamée par la critique de son vivant pour ses peintures d'art populaire. Son travail a été inclus dans de nombreuses expositions révolutionnaires d'art visionnaire et folklorique à partir des années 1970.
Comme d'autres artistes autodidactes, Sœur Morgan utilise des formes simples pour représenter la figure humaine. Ses œuvres se caractérisent par l'absence d'utilisation de techniques formelles telles que la perspective et la définition de la lumière et de l'ombre, ce qui leur donne une qualité plate et bidimensionnelle. Elle peint et dessine à l'aide d'acrylique, de détrempe, de stylo à bille, d'aquarelle, de crayon, de crayons de couleur et de plomb et de marqueurs à pointe feutre. Utilisant des matériaux bon marché qu'elle avait sous la main, Sœur Morgan a peint sur du papier, des rouleaux de papier toilette, des pichets en plastique, des mégaphones en papier, des chutes de bois, des abat-jour, des ventilateurs en papier et des plateaux en polystyrène. Le fait qu'elle soit autodidacte, son choix de matériaux, son style et ses sujets l'ont fait qualifier d'artiste naïve, folklorique, visionnaire, vernaculaire et marginale.
Anatol Petrytsky (еn russe : Анатолий Галактиовнович Петрицкий) était un peintre, concepteur de scène et de livres ukrainien, connu pour son rôle de pionnier dans le design de scène moderne ukrainien. Né en 1895, il a étudié à l'école d'art de Kiev et à Vkhutemas à Moscou, où il a développé un intérêt pour le constructivisme. Ses œuvres combinent la poésie futuriste, le théâtre et le design dans un nouveau langage dynamique. Son tableau "Invalides" a remporté le premier prix à l'Exposition panukrainienne de 1927 et a été exposé à la Biennale de Venise en 1930, où il a reçu une médaille. Petrytsky a également conçu des décors pour des opéras, des ballets et des productions théâtrales, gagnant une grande renommée pour son travail innovant dans les années 1920 et 1930.
Ses débuts en tant que peintre ont été influencés par le cubisme et le futurisme, et en tant que concepteur de scène, il était adepte de la convention théâtrale, utilisant souvent l'impression traditionnelle ukrainienne et l'ornementation. Malgré la pression pour adhérer aux normes du réalisme socialiste, Petrytsky a réussi à conserver une coloration nationale dans son travail pour le théâtre et la danse. En outre, il était un maître renommé du portrait, ayant peint une série bien connue de plus de 150 portraits de figures culturelles ukrainiennes importantes des années 1920 et 1930, bien que la plupart de ces œuvres aient été détruites dans les années 1930 par les autorités soviétiques.
Plus de 500 œuvres de design de scène de Petrytsky appartiennent à la collection du Musée du Théâtre, de la Musique et du Cinéma d'Ukraine, et certaines de ses œuvres sont conservées au Musée National d'Art d'Ukraine.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre d'Anatol Petrytsky offre un aperçu fascinant de l'avant-garde ukrainienne et de l'évolution du design de scène moderne. Son engagement envers l'innovation et sa capacité à fusionner avec succès différentes formes d'art font de lui une figure majeure dans l'histoire de l'art ukrainien.
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et événements d'enchères liés à Anatol Petrytsky. Cette inscription vous tiendra informé sans vous submerger de notifications.
Elijah Pierce était un sculpteur sur bois du 20e siècle. Pierce était le plus jeune de sa famille, né d'un ancien esclave dans une ferme de Baldwyn. Il a commencé à sculpter à un jeune âge en utilisant un couteau de poche. Il a commencé à sculpter des animaux en raison de son enfance dans une ferme. En 1982, Pierce a été honoré par le National Heritage Fellowship pour son art et son influence dans la communauté des sculpteurs sur bois.
Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, plus connu sous le nom de Diego Rivera, était un artiste muraliste mexicain de renom. Né le 8 décembre 1886 à Guanajuato, Mexique, dans une famille aisée, Rivera a montré un intérêt précoce pour l'art, encourageant ses parents à recouvrir les murs de leur maison de tableaux et de craies pour qu'il puisse dessiner. Ce geste précoce de soutien a façonné le parcours artistique de Rivera, qui a étudié à l'Académie de San Carlos à Mexico dès l'âge de dix ans avant de poursuivre ses études en Europe, où il a été influencé par des artistes à Paris et a développé son style unique.
Rivera est surtout connu pour ses fresques murales qui incorporent des thèmes sociaux et politiques, visant à rendre l'art accessible à tous. Ces œuvres ont joué un rôle clé dans l'établissement du mouvement muraliste mexicain. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve "L'Homme à la croisée des chemins", qui souligne ses compétences à engager des dialogues sociaux à travers l'art. Sa relation avec Frida Kahlo, également peintre, est célèbre pour sa complexité et sa passion.
Rivera était également connu pour ses convictions personnelles, y compris son athéisme, qui transparaissait dans certaines de ses œuvres, provoquant parfois la controverse. Malgré cela, son impact sur l'art et la culture mexicaine est indéniable, au point que le gouvernement mexicain a déclaré ses œuvres comme monuments historiques, et en 2018, une de ses peintures a établi le record du prix le plus élevé jamais atteint aux enchères pour un artiste latino-américain.
Pour ceux qui sont intéressés par l'art et l'histoire de l'art mexicain, ou par la collection et la conservation d'œuvres d'art importantes, s'inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes de nouveaux produits et les événements d'enchères liés à Diego Rivera peut être une excellente façon de rester informé.
Chris Roberts-Antieau est une artiste américaine de la fibre basée dans le Michigan. Elle caractérise son travail comme des "peintures sur tissu", composées d'appliqués et de broderies. Elle dessine également, peint et produit des œuvres multimédias.
Nellie Mae Rowe était une artiste afro-américaine du comté de Fayette, en Géorgie. Bien qu'elle soit surtout connue aujourd'hui pour ses œuvres colorées sur papier, Rowe a travaillé sur plusieurs supports, créant des dessins, des collages, des photographies retouchées, des poupées cousues main, des installations domestiques et des environnements sculpturaux. On a dit d'elle qu'elle avait une "compréhension instinctive de la relation entre la couleur et la forme". Son travail porte sur la race, le genre, la domesticité, le folklore afro-américain et les traditions spirituelles.
Sava Sekulić était un peintre naïf serbo-croate.
Sava Sekulić a commencé à peindre dans un style très réaliste les paysages et les personnages de sa région natale. Il a évolué par la suite vers des compositions où l'imagination joue un rôle beaucoup plus grand.
Henry Speller était un artiste américain et un musicien de blues travaillant à Memphis, dans le Tennessee. Son style de dessin et de peinture est caractérisé par des figures ornées, colorées et intimidantes qu'il comparait à des "personnages de Dallas".
Speller est surtout connu pour ses dessins de maisons détaillées, de moyens de transport (trains, voitures, bateaux de rivière et avions) et de personnages ornés, en particulier des femmes. Ses personnages sont souvent des femmes blanches aux visages anguleux, aux seins ronds faits de cercles concentriques et aux parties génitales exposées, portant des noms communs aux Blancs du Sud, comme "Katie Mae" et "Lisa Jean". À travers ces personnages, Speller crée une métaphore de la mobilité et de la liberté dans le Sud Jim Crow, que les femmes blanches, et même certaines femmes noires, peuvent atteindre, mais qui lui sont inaccessibles.
Tommy Wayne Cannon, également connu sous le nom de T. C. Cannon, était un artiste amérindien du XXe siècle.
Dans son œuvre, T. C. Cannon a souvent abordé les thèmes de l'identité et de la culture amérindiennes, ainsi que l'impact de la colonisation. Dans ses peintures et ses gravures, il transmet de puissants messages d'importance sociale et politique.
Les œuvres de Cannon se caractérisent par des couleurs vives, des compositions audacieuses et des récits profonds, laissant une marque indélébile sur le monde de l'art.
William (Bill) Traylor était un artiste autodidacte afro-américain du comté de Lowndes en Alabama. Né esclave, Traylor fut métayer pendant la plus grande partie de sa vie après la proclamation d'émancipation. Ce n'est qu'après 1939, après son déménagement à Montgomery, en Alabama, que Traylor a commencé à dessiner. À 85 ans, il utilisa un crayon et un morceau de carton pour documenter ses souvenirs et ses observations. De 1939 à 1942, alors qu'il travaillait sur les trottoirs de Montgomery, Traylor a produit près de 1.500 œuvres d'art.
Alors que les œuvres de Traylor furent exposés publiquement pour la première fois en 1940, ce n'est qu'à la fin des années 1970, trente ans après sa mort, que son travail a commencé à recevoir une attention plus large. L'acceptation récente de Traylor en tant que figure importante du folklore américain et de l'art moderne est due aux efforts de Charles Shannon, ainsi qu'à une évolution des goûts du monde de l'art. Shannon, qui a découvert l'œuvre de Traylor pour la première fois en 1940, a attiré l'attention du monde de l'art sur Taylor. Depuis lors, la perception publique et universitaire de la vie et du travail de Bill Traylor est en constante évolution. D'abord présenté comme un exemple d'art «primitif» ou «brut», Traylor occupe désormais une position centrale dans les domaines de l'art «autodidacte» et de l'art moderne.
Horace Clifford "Cliff" Westermann est un sculpteur et graveur américain. Il a eu une grande influence et son art a constitué un commentaire cinglant sur le militarisme et le matérialisme. Ses sculptures incorporent souvent de la menuiserie traditionnelle et des techniques de marqueterie. À partir de la fin des années 1950 jusqu'à sa mort en 1981, Westermann a travaillé avec un certain nombre de matériaux et de dispositifs et il a couvert un éventail de références personnelles, littéraires, artistiques, et de la pop-culture. Son œuvre sculpturale se distingue par son artisanat complexe, dans lesquels le bois, le métal, le verre et d'autres matériaux sont travaillés à la main, et par sa capacité à transmettre un ton décalé, souvent plein d'humour. Les critiques ont souvent comparé son travail à celui d'artistes d'inspiration surréaliste tels que Joseph Cornell. Cependant, le travail de Westermann englobe des éléments à partir d'un large éventail et une diversité des pratiques artistiques, dont l'assemblage, le mouvement Dada, et le Folk-Art. Ses sculptures, en outre, pointent vers l'art minimal et l'art post-minimal de la fin des années 1960 et au-delà, en termes de rigueur de l'artisanat, la sophistication formelle, l'utilisation non conventionnelle des matériaux et le sens de l'humour. Il fait partie avec George Cohen, Leon Golub, Nancy Spero, Don Baum et Karl Wirsum des Monster Roster, selon l’appellation créée en 1959 par le critique d'art Franz Schulze.
George Widener est un artiste autodidacte qui utilise ses capacités mathématiques/calculatrices pour créer des œuvres allant de calendriers complexes et de palindromes numériques à des paysages anciens dignes de Rembrandt, en passant par des rouleaux asiatiques.
Les œuvres de Widener figurent dans de nombreuses collections privées et publiques d'art brut, notamment la collection ABCD de Bruno Decharme à Paris, l'American Folk Art Museum, la collection d'art de l'UC Davis M.I.N.D. Institute et la collection de l'art brut.
Anna Zemánková était un peintre tchèque. Elle était l'une des plus importantes artistes d'art brut au monde. Cependant, sa haute culture artistique, la diversité de son travail et sa vision intérieure claire font qu'elle s'écarte de la définition originale de l'art brut, et qu'elle figure dans cette catégorie en tant que solitaire. Dix-huit des œuvres de Zemánková ont été incluses dans l'exposition phare de la Biennale de Venise de 2013. Ses œuvres ont été exposées à New York, à Paris, et lors d'expositions personnelles à Lausanne et à Prague. Elle est représentée dans les plus importantes collections d'art brut du monde et mise aux enchères chez Christie's.