Architectes 21e siècle
Vito Acconci était un artiste, designer et architecte américain. Il est surtout connu pour son travail de pionnier dans le domaine de l'art de la performance et pour ses installations provocantes qui explorent la relation entre le corps humain et l'espace.
Acconci a obtenu une licence en arts au Holy Cross College en 1962. Il a ensuite obtenu une maîtrise en beaux-arts à l'université de l'Iowa.
À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Acconci s'est fait connaître pour ses performances révolutionnaires, dans lesquelles l'artiste soumettait souvent son propre corps à diverses formes de stress physique et psychologique.
Dans les années 1980 et 1990, Acconci s'est tourné vers l'art de l'installation, créant des environnements immersifs qui remettent en question la perception qu'ont les spectateurs de l'espace et de leur propre corps. Il a également travaillé comme designer et architecte, créant des sculptures et des bâtiments publics dans le monde entier.
Les œuvres d'Acconci ont été exposées dans les plus grands musées et galeries du monde, notamment au Museum of Modern Art de New York et à la Biennale de Venise. Il a reçu de nombreux prix et distinctions pour sa contribution à l'art contemporain, notamment la Skowhegan Medal for Sculpture en 1995.
Son héritage en tant qu'artiste influent et provocateur continue de se faire sentir dans le monde de l'art contemporain aujourd'hui.
Peter Alexander était un peintre, graveur et architecte américain. En tant que peintre, Peter Alexander a été influencé par le Light and Space Movement en Californie. Le thème principal de sa peinture était le jeu de la lumière et les effets de lumière sur et au-dessus de l'eau et des nuages. Dans ses peintures, il a traité des fantasmes sous-marins, des paysages marins chatoyants et des nuages sombres avec la lumière du soleil ou des éclairs. Il a eu sa première exposition personnelle en 1968 à la Robert Elkon Gallery de New York.
Valeriï Vladimirovitch Androsov (еn russe: Валерий Владимирович Андросов) est un artiste russe soviétique et contemporain. Il est connu comme sculpteur, architecte, designer, peintre, graphiste et enseignant.
Valeriï Androsov crée des paysages, des natures mortes et des portraits, ainsi que des œuvres fantastiques. Il est également connu comme l'auteur d'une vaste collection d'ex-libris qui reflètent fidèlement le caractère et les intérêts des propriétaires de livres. À différentes périodes, il a été artiste en chef du Mosstroiplastmass Combine et directeur de la Mytishchi Picture Gallery. Il a également créé des monuments à la mémoire des victimes de la Grande Guerre patriotique et des pilotes de l'aéroclub de Mytishchi, démontrant ainsi ses compétences dans diverses directions artistiques.
Ron Arad (hébreu : רון ארד) est un artiste, architecte et designer contemporain d'origine israélienne connu pour ses créations innovantes qui repoussent les limites.
Tout au long de sa carrière, Arad a exploré divers matériaux et techniques, embrassant à la fois les processus artisanaux et technologiques. Ses créations brouillent souvent les frontières entre l'art et le design, remettant en question les notions conventionnelles de forme et de fonction. Les meubles d'Arad se caractérisent par leurs qualités sculpturales, leurs formes organiques et leur fluidité.
Carlo Bartoli est un architecte et designer italien. Auteur de nombreux projets, tels que la chaise Gaia, incluse dans la collection permanente de design du MoMA de New York et du Milan Triennale Design Museum, et la chaise 4875 pour Kartell, la première au monde en polypropylène, ainsi qu'une partie de la collection design du Centre Pompidou à Paris.
Mario Bellini est un architecte et designer italien.
Il a participé comme enseignant à de nombreux séminaires et conférences à travers le monde. Passionné d'art, collectionneur, il a réalisé de nombreuses expositions d'art. Il a également fait l'objet de plusieurs rétrospectives personnelles.
Mario Botta, architecte suisse né à Mendrisio, Ticino le 1er avril 1943, est renommé pour ses créations marquantes dans le monde de l'architecture. Ayant commencé sa carrière professionnelle à Lugano après des études à Milan et à Venise, Botta a développé un style distinctif caractérisé par l'utilisation de formes géométriques simples et de matériaux traditionnels comme la brique.
Ses œuvres comprennent des musées, des églises et des bâtiments publics qui ne sont pas seulement des espaces fonctionnels mais aussi des expressions profondes du lieu et de la mémoire. Le Musée d'art moderne de San Francisco, la Cathédrale d'Évry et la Chiesa di San Giovanni Battista à Mogno sont quelques exemples illustres de son talent pour intégrer des styles vernaculaires tout en conservant une esthétique moderne et reconnaissable.
En plus de ses projets architecturaux, Botta a également contribué au domaine du design et de la scénographie, travaillant sur des projets pour des maisons d'opéra et des expositions. Il a été reconnu par de nombreuses institutions architecturales et a reçu des prix prestigieux pour son approche qui privilégie la qualité de vie et l'éthique dans la construction.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Mario Botta, inscrivez-vous à nos mises à jour. Cette inscription vous garantit de ne pas manquer les dernières nouvelles sur ses projets et réalisations.
Michel Boyer est l'un des derniers grands architectes d'intérieur à être resté fidèle aux principes de la modernité.
Boyer a collaboré avec Dior, Lanvin, Balmain et a conçu des intérieurs pour des hôtels, des ambassades et de nombreux sièges sociaux. Parmi ses clients privés figurent Elie de Rothschild, Liliane Betancourt et Karim Aga Khan.
Arik Brauer est un peintre, architecte, poète, danseur et chanteur autrichien. Il est cofondateur de l'École viennoise de réalisme fantastique avec Ernst Fuchs, Rudolf Hausner, Wolfgang Hutter et Anton Lehmden.
Il est le père de la chanteuse de jazz Timna Brauer.
Alfredo Castañeda était un peintre surréaliste mexicain.
Castañeda s'intéresse à la peinture et au dessin depuis l'enfance, mais il devient d'abord architecte, obtenant un diplôme d'architecture à l'université de Mexico. Pendant ses études, il continue à peindre comme un passe-temps, qu'il prend de plus en plus au sérieux au fil des ans. À l'université, Alfredo fait la connaissance du peintre, sculpteur et architecte Matthias Geritz, ainsi que de l'œuvre de René Magritte. Tous deux ont joué un rôle important dans la vision du monde du jeune artiste.
Après ses études, Castañeda a travaillé comme architecte et, en 1969, il a présenté sa première exposition personnelle à la Galeria de Arte Mexicano. Son œuvre a également été exposée internationalement à de nombreuses reprises aux États-Unis et dans de nombreux pays d'Amérique latine, dont le Mexique. Ses œuvres font partie de collections et de musées dans toute l'Amérique, l'Europe et l'Asie.
Alfredo Castañeda est connu pour ses peintures surréalistes, souvent des portraits. Le même personnage apparaît dans un grand nombre de ses tableaux, se révélant parfois dans de multiples versions de lui-même. Ce personnage (qui ressemble souvent à l'artiste lui-même) semble engagé dans un dialogue sans fin avec lui-même, impliquant également le spectateur.
Maurizio Duranti est un artiste contemporain, architecte et designer italien. Il est impliqué dans le design industriel, concevant pour de nombreuses entreprises dans tous les secteurs de la maison. Duranti a remporté dix fois le Chicago Good Design Award et a été honoré au Compasso d'Oro à Milan.
Ahmet Ertug est un photographe d'architecture et un éditeur turc.
Il a suivi une formation d'architecte à l'école d'architecture de l'Architectural Association à Londres, mais a développé une passion pour la photographie.
Faisant des recherches sur l'architecture traditionnelle au Japon, Ertug a beaucoup voyagé dans le pays et a photographié des temples anciens, des jardins zen et des festivals traditionnels. Ertug a photographié de nombreuses structures architecturales et archéologiques à Istanbul, avec des influences ottomanes, romaines et catholiques. Il a créé une maison d'édition de livres d'art et sa renommée nationale s'est considérablement accrue lorsqu'il a commencé à publier ses photographies dans de somptueux livres d'art. La maison d'édition d'Ertug a depuis lors publié plus de 30 collections de ce type. Ertug a également photographié de nombreuses bibliothèques américaines célèbres.
Kurt Fleckenstein est un artiste/sculpteur allemand associé au land art, à l'art minimal et à l'art de l'installation. Fleckenstein est né à Heddesheim, près de Mannheim, dans le Bade-Wurtemberg. Sa carrière antérieure dans l'architecture paysagère, la planification régionale et l'art horticole l'a conduit à créer plusieurs studios d'architecture en Allemagne, en Autriche et en Pologne. Depuis 2003, il travaille en tant qu'artiste indépendant et se concentre sur les objets spatiaux et les installations dans les centres d'exposition et les espaces publics ouverts. Sa forme d'art provocante est conçue pour charmer, irriter et mettre au défi le spectateur de questionner et de comparer "l'idéalisme avec le réalisme" sur des questions sociales, culturelles, économiques et environnementales majeures. Fleckenstein partage actuellement sa vie privée et professionnelle entre Mannheim, en Allemagne, et Wroclaw, en Pologne.
Ernst Fuchs est un artiste autrichien : peintre, dessinateur, graveur, sculpteur, architecte, scénographe, compositeur, poète, chanteur et l'un des fondateurs de l'École de Vienne du réalisme fantastique. En 1972, il achète, à Hütteldorf, la villa d'Otto Wagner, architecte de l'Art nouveau, qu'il restaure et transforme. Le Musée Ernst Fuchs y est inauguré en 1988.
Julio Galán est un peintre mexicain.
Julio Galán a commencé sa carrière de peintre à Monterrey.
Andy Warhol a reproduit plusieurs des œuvres de Galán dans son magazine, Interview, peu après que Galán se soit installé à New York en 1984. Galán a ensuite exposé à New York, Mexico et en Europe. En 1994, il remporte le «Premio Marco» décerné par le Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey et il expose au Center for Fine Arts à Miami, au Musée d'art moderne de Mexico et au Contemporary Arts Museum Houston.
Nicolás García Uriburu était un artiste contemporain, un architecte paysagiste et un écologiste argentin. Son travail dans le domaine du land art visait à sensibiliser les gens aux problèmes environnementaux tels que la pollution de l'eau.
Zaha Mohammad Hadid, architecte irako-britannique, est reconnue comme une figure majeure de l'architecture du XXIe siècle. Connue pour ses designs déconstructivistes radicaux, elle a été la première femme à recevoir le prestigieux prix Pritzker en 2004.
Zaha Hadid a étudié les mathématiques à l'Université américaine de Beyrouth avant de poursuivre ses études à l'Association d'architecture de Londres. Ses œuvres, telles que le Centre Heydar Aliyev à Bakou et le MAXXI à Rome, illustrent son approche innovante et sa capacité à créer des espaces fluides et dynamiques.
En plus de ses réalisations architecturales, Zaha Hadid a laissé une empreinte durable dans le monde de l'enseignement et de la conception, impactant profondément les générations futures d'architectes. Son héritage perdure à travers ses œuvres et son influence dans le domaine de l'architecture contemporaine.
Inscrivez-vous pour rester informé des expositions, des nouvelles œuvres et des événements liés à l'incroyable héritage de Zaha Hadid dans le monde de l'architecture.
Christian Heuchel est un artiste, architecte, urbaniste et professeur allemand.
Il a étudié l'architecture à Karlsruhe et l'architecture à l'Académie des arts de Düsseldorf, où il enseigne depuis 2000. Il travaille dans le bureau d'O&O Baukunst depuis 2000, a pris la direction du bureau de Cologne en 2006 et est associé d'O&O Baukunst Berlin/Cologne/Vienne depuis 2011.
Herbert Hirche était un architecte, un designer d'intérieur et de mobilier et un enseignant allemand.
Hirche a étudié à la célèbre école du Bauhaus à Dessau et à Berlin, où enseignaient Ludwig Mies van der Rohe et Wassily Kandinsky. Menuisier de formation, il a d'abord travaillé pour Mies, Egon Eiermann et Hans Scharun avant d'être nommé professeur d'arts appliqués à l'université des arts appliqués de Berlin-Weißensee en 1948. Quatre ans plus tard, il devient professeur d'architecture d'intérieur et de mobilier à l'Académie des beaux-arts de Stuttgart. Au cours de ses années d'enseignement, Hirche a formé des générations de designers.
Parallèlement à son activité d'enseignant, Hirche a conçu de nombreuses maisons et intérieurs. Il a conçu des meubles pour Walter Knoll, Wilkhahn, Holzäpfel et Wilde+Spieth, ainsi que plusieurs projets pour Braun, notamment le meuble à musique HM5-7 et le téléviseur HF1. Les modèles simples et élégants de Hirche ont été exposés lors de plusieurs Triennales de Milan et de l'Exposition universelle de 1958 à Bruxelles. Son travail a eu une grande influence sur le développement des produits et du design d'intérieur en Allemagne et dans le monde.
Hirche a été l'un des fondateurs du Deutscher Werkbund (Association allemande des artisans) à Berlin, a été président du Verband Deutscher Industrie-Designer (Société des designers industriels) pendant dix ans et membre du Rat für Formgebung (Conseil allemand du design).
Vico Magistretti est un designer italien.
Vico Magistretti a enseigné au Royal College of Art de Londres et à la Domus Academy de Milan et ses œuvres ont été acquises par des musées majeurs du monde entier, comme le MoMA à New York et le Victoria and Albert Museum à Londres.Ses réalisations figurent dans les collections permanentes du Museum of Modern Art.
Angelo Mangiarotti est un architecte et un designer industriel italien. Avec sa réputation de «ne jamais oublier les vrais besoins des consommateurs», Mangiarotti s'est concentré sur la création en architecture et en design industriel. Mangiarotti est une archistar parmi les protagonistes de la naissance du design italien actif dans les années cinquante.
Roberto Sebastian Matta Echaurren était un artiste chilien de renom international, dont l'œuvre se distingue dans les domaines de la peinture et de la sculpture. Reconnu comme l'un des derniers représentants du surréalisme, Matta a su intégrer les concepts de l'espace infini et de la psyché humaine dans ses créations, marquant profondément l'art du XXe siècle. Sa capacité à fusionner architecture, philosophie et psychologie dans ses œuvres lui a valu une place de choix parmi les artistes qui ont exploré les frontières de l'inconscient et de l'imaginaire.
Les spécialités de Matta s'étendent au-delà de la simple peinture, englobant une vaste gamme d'expressions artistiques qui témoignent de son talent multidisciplinaire. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve "La révolte des contraires", qui illustre sa maîtrise du surréalisme et son intérêt pour les questions existentielles de l'homme. Ses tableaux sont exposés dans les plus grands musées du monde, tels que le Museum of Modern Art (MoMA) à New York, témoignant de l'importance et de la pertinence continue de son travail dans le panorama artistique contemporain.
Matta a non seulement contribué à l'évolution de l'art moderne par ses œuvres, mais a également joué un rôle crucial dans le mentorat de jeunes artistes qui allaient devenir des figures clés de l'expressionnisme abstrait. Son influence dépasse donc la sphère de ses propres créations, s'étendant au développement de mouvements artistiques majeurs au milieu du XXe siècle. Cette capacité à influencer et à innover fait de Matta une figure emblématique dans l'histoire de l'art, dont l'héritage continue d'inspirer les artistes et les collectionneurs du monde entier.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre de Matta représente une exploration profonde de la condition humaine à travers le prisme du surréalisme. Invitant à la réflexion et à l'admiration, ses tableaux offrent une fenêtre sur les profondeurs de l'imagination et de l'inconscient. Pour rester informé des dernières ventes de produits et événements d'enchères liés à Roberto Sebastian Matta Echaurren, inscrivez-vous dès maintenant à nos mises à jour. Cette souscription vous garantit un accès privilégié à l'univers fascinant de cet artiste hors du commun.
Heinrich Neuy est un artiste, designer de meubles et architecte allemand. Son orientation en matière de design a été marquée par le modernisme classique. Après une formation de menuisier, il a étudié au Bauhaus de Dessau avec Josef Albers, Wassily Kandinsky et l'architecte Ludwig Mies van der Rohe.
Plus tard, Heinrich Neu a développé son propre style, caractérisé par des couleurs vives, une composition abstraite et des formes dynamiques.
Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho est un architecte et un designer brésilien.
Il est un des plus célèbres architectes brésiliens. Son œuvre, qui s'inscrit étroitement dans le mouvement du style international, tient une place majeure dans l'histoire de l'architecture moderne. Il est surtout connu pour la construction de Brasilia au Brésil avec l'urbaniste Lucio Costa, inaugurée en 1960. Exilé en Europe au milieu des années 1960, il a notamment construit le siège du Parti communiste français, l'ancien siège du journal L'Humanité, la Bourse du travail de Bobigny et la Maison de la culture du Havre.
Il a reçu le prix Pritzker en 1988 et a été fait commandeur de la Légion d'honneur le 12 décembre 2007, trois jours avant son centième anniversaire.
Katsuhito Nishikawa est un artiste, sculpteur, designer et architecte germano-japonais.
Après avoir étudié au Japon, il a obtenu des diplômes de l'Académie des beaux-arts de Munich et de l'Académie nationale des beaux-arts de Düsseldorf. Il vit et travaille actuellement comme artiste visuel et designer de mobilier pour Insel Hombroich à Neuss, en Allemagne. Katsuhito Nishikawa est également professeur invité aux universités d'art de Hambourg (Allemagne) et de Reims (France).
Driss Ouadahi est un architecte et un artiste originaire du Maroc qui vit et travaille en Allemagne.
Il a étudié à la Hochschule für Beaux-Arts d'Alger et à l'Académie des arts de Düsseldorf. Les formes architecturales abstraites dans le travail de Ouadahi sont étonnamment une réponse aux constructions de vraies maisons algériennes.
Emanuel Pimenta, de son nom complet Emanuel Dimas de Melo Pimenta, est un musicien, architecte, photographe et artiste médiatique brésilien et portugais.
À la fin des années 1970, Pimenta a commencé à travailler sur la synthèse des arts visuels, de la musique, de l'architecture, des systèmes médiatiques, de la photographie et de l'urbanisme. Il a également développé la notation musicale graphique dans des environnements virtuels. Les résultats de ses recherches, qui jettent un pont entre l'art et la science, sont présentés sous forme d'œuvres dans de grands musées, des fondations et des collections d'art dans plusieurs pays.
Emanuel Pimenta développe des projets musicaux, architecturaux et urbains en utilisant la réalité virtuelle et les technologies du cyberespace. Ses concerts de musique intègrent l'art visuel et ont été organisés dans différents pays au cours des vingt dernières années. En 2016, il a achevé son troisième opéra intitulé Metamorphosis. En 2017, Pimenta a reçu la médaille d'or de l'Académie des arts, des sciences et des lettres de Paris. Emanuel Pimenta est également un écrivain prolifique : plus de quatre-vingts de ses livres ont été publiés depuis les années 1970.
Giò Pomodoro est un sculpteur, orfèvre, graveur et scénographe italien. Il est considéré comme l'un des sculpteurs abstraits les plus importants sur la scène internationale du XXe siècle. Il est le frère cadet du sculpteur Arnaldo Pomodoro.
Boris Mendelevitch Rapoport (еn russe: Борис Менделевич Рапопорт) était un artiste soviétique et russe du dernier tiers du vingtième siècle et du début du vingt-et-unième siècle. Il est connu comme un peintre expressionniste qui a travaillé dans les genres du paysage, de la nature morte et du portrait.
Boris Rapoport a travaillé comme architecte et peintre à différentes périodes de sa carrière. Son style reflète les traditions expressionnistes du tournant des XIXe et XXe siècles, avec un penchant pour le romantisme et une perception personnelle du monde. Depuis 1992, il est artiste indépendant et son travail reste une contribution importante à l'art de cette époque.
Horst Rellecke est un peintre, graphiste, architecte et sculpteur allemand qui vit et travaille à Mönsee.
Après avoir étudié l'architecture aux États-Unis et en Italie, Rellecke a obtenu son doctorat en ingénierie en 1982 avec une thèse sur la relation entre la musique pop et l'architecture. Son œuvre comprend des peintures, des graphiques et des sculptures, et il a remporté de nombreux concours d'architecture et reçu plusieurs prix.
L'œuvre la plus célèbre de Horst Rellecke est le repère de Hammer, un éléphant de verre qu'il a créé en 1984 pour la première exposition horticole du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à partir d'une ancienne mine de charbon de Maximilien. Le dessin et la peinture constituent toujours la base de toutes les autres activités de l'artiste, telles que l'architecture, l'invention de machines d'art mobiles ou de grands spectacles laser.
Alejandro Ruiz est un artiste, designer industriel, architecte d'intérieur et éducateur argentin.
Alejandro Ruiz est diplômé en design industriel de l'UNLP à La Plata, en Argentine. Il a enseigné à la Domus Academy, où il a obtenu sa maîtrise, et à la faculté d'architecture de l'université technique de Milan. Au sein de Studioruiz, une entreprise qu'il a lui-même fondée, il a travaillé avec plusieurs marques de renommée internationale.
Alejandro Ruiz a participé à de nombreux événements et expositions de décoration intérieure et d'architecture en Italie, en France, en Finlande, en Allemagne, au Japon, aux Pays-Bas, en Angleterre et aux États-Unis. En 1994, il a créé avec Anna Lombardi la marque Lessdesign, dans le but de développer des projets industriels. Le designer a participé à la conception d'emballages, d'intérieurs, de magasins, d'événements et d'expositions à Studioruiz.
Afra et Tobia Scarpa sont des architectes et designers italiens postmodernes primés. Leurs pièces se trouvent dans des musées à travers les États-Unis et l'Europe, y compris des collections au MoMA et au Musée du Louvre. Ils ont collaboré avec des entreprises telles que B&B Italia, San Lorenzo Silver et Knoll International. Ils ont remporté un certain nombre de prix, tels que le Compasso d'Oro en 1969 et l'International Forum Design en 1992. Leur travail de conception porte sur l'architecture et les articles ménagers quotidiens, notamment les meubles, les vêtements, la décoration intérieure et le verre d'art. Ils se sont concentrés sur les possibilités techniques et esthétiques des matériaux dans leurs créations. Le couple a été grandement influencé par le père de Tobia, Carlo Scarpa, un architecte et designer vénitien.
Phillippe Starck est un designer français d'intérieur et de produits de consommation de masse.
Starck a fait ses études à l'École Nissim de Camondo à Paris, a travaillé pour Adidas avant de fonder sa première société de design industriel, Starck Product, qu'il a ensuite rebaptisée Ubik et qui est devenue internationale. Il a travaillé avec des fabricants en Italie, notamment Driade, Alessi, Kartell, Dimmer en Autriche, Vitra en Suisse et Disform en Espagne. Il s'est fait connaître par la diversité de ses créations, notamment dans les domaines de la décoration intérieure, de l'architecture, de l'ameublement, du mobilier, des bateaux et d'autres véhicules.
Starck a conçu des résidences, des hôtels, des restaurants et d'autres bâtiments à Tokyo, à Paris, à New York, à Mexico et dans d'autres villes du monde. Il a conçu le smartphone Xiaomi, le bracelet de suivi GPS DIAL et d'autres technologies. En 2018, Starck a collaboré avec Axiom Space pour créer l'intérieur du module d'habitation de la Station spatiale internationale et, un an plus tard, il a présenté un design de chaise créé avec l'intelligence artificielle.
Sur la base de ses principes de "design démocratique", Starck s'est concentré spécifiquement sur la création de designs pour des produits de consommation de masse plutôt que pour des unités uniques. Il est impossible d'énumérer tous les produits sur lesquels l'infatigable Philippe Starck a travaillé et continue de travailler, son principal objectif étant d'améliorer la vie du plus grand nombre, autant que possible.
Hiroshi Sugimoto est un architecte et photographe japonais. Il partage actuellement son temps entre Tokyo et New York.
Son œuvre, conceptuelle, philosophique et exclusivement en noir et blanc1, se compose de séries en apparence très différentes mais partageant les problématiques cumulées de l’espace ou du lieu des prises de vues, du temps, de l’Histoire et de l’Histoire de l’art, et de la limite de la représentation (poses longues, représentations de formules mathématiques, dioramas recréant des scènes historiques hypothétiques).
Sergey Yevgenievych Svyatchenko (Ukr. Сергій Євгенович Святченко) est un artiste, architecte et photographe danois d'origine ukrainienne. Il est un représentant de Nova Hvilya.
Sergey Svyatchenko a travaillé sur un certain nombre de projets commerciaux, notamment des collaborations avec des marques de mode telles que Hugo Boss et Comme des Garçons.
Dans son travail, Svyatchenko combine des éléments de photographie, de peinture et de collage pour créer des compositions stratifiées et texturées. Il utilise souvent des matériaux trouvés tels que des photographies, des cartes postales et des magazines d'époque. Son travail se caractérise par l'utilisation de couleurs vives, de formes graphiques fortes et de juxtapositions surréalistes.
Sergey Svyatchenko est également écrivain et conservateur. Il a publié plusieurs livres sur l'art et la photographie et a organisé des expositions d'art contemporain au Danemark et en Ukraine. Il est le fondateur de la Ukrainian Art Foundation, qui vise à promouvoir l'art et la culture ukrainiens à l'échelle internationale.
Massimo Vignelli est un designer italien.
Massimo Vignelli a travaillé dans de nombreux domaines, du packaging à la signalisation en passant par le design de mobilier et celui d'espaces de vente, via son entreprise Vignelli Associates, cocréée avec sa femme, Lella Vignelli.
Le travail de Vignelli est étroitement lié à la tradition moderniste, se concentrant sur la simplicité à travers le recours à des formes géométriques simples dans tous ses travaux.
Not Vital est un artiste suisse qui vit et travaille entre sa ville natale, Pékin et Rio de Janeiro.
L'art de Not Vital s'inspire de son style de vie nomade et de ses expériences de voyage à travers le monde. Il réfléchit sur les habitats, la nature et les animaux, ainsi que sur la relation entre la sculpture et l'architecture. Pour définir ses constructions à grande échelle, Vital a inventé en 2009 le terme "SCARCH" - l'union de la sculpture et de l'architecture. L'exploration du contexte spatial, économique et culturel des habitations et des lieux de travail est au cœur de son travail.
Vital a ouvert des studios à New York, Lucques, Pékin et Agadez. Au cours de sa carrière, il a réalisé de nombreuses structures de contemplation dans le monde entier, dont un tunnel sur l'île de NotOna en Patagonie, au Chili.