Designers Portrait


Louise Abbéma était une artiste peintre française, sculpteure et designer de l'époque de la Belle Époque, née le 30 octobre 1853 à Étampes et décédée le 29 juillet 1927 à Paris. Elle s'est fait connaître grâce à ses portraits hauts en couleur de la société parisienne et des célébrités de son temps, y compris de la célèbre actrice Sarah Bernhardt. Abbéma a étudié l'art avec des maîtres renommés et a souvent peint des portraits et des scènes de genre influencés par l'impressionnisme.
Son talent lui a valu de nombreuses distinctions, dont la Palme Académique en 1887 et la Légion d'honneur en 1906, faisant d'elle une des premières femmes à recevoir cette honneur. Elle a également été nommée Peintre officielle de la Troisième République. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreux salons et elle a reçu une médaille de bronze lors de l'Exposition Universelle de 1900.
Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve "Le Matin d’avril, Place de la Concorde, Paris" (1894), "Portrait de Jeanne Samary" et divers portraits de Sarah Bernhardt. Ses peintures sont reconnues pour leur style vif et leur technique impressionniste, reflétant la vie sociale et culturelle de son époque.
Pour en savoir plus sur Louise Abbéma et découvrir ses œuvres, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour être informé des nouvelles ventes aux enchères et des événements liés à ses œuvres.




Michel Victor Acier était un sculpteur et modeleur de porcelaine français qui a travaillé à la célèbre manufacture de porcelaine de Saxe à Meissen de 1765 à 1779. Son travail est associé à la période du néo-classicisme dans les activités de la manufacture. Michel-Victor était l'arrière-grand-père maternel du compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski.


Craig Alan est un artiste américain dont les œuvres font preuve d'une grande sophistication technique et d'une imagination débordante.
Après avoir déménagé à la Nouvelle-Orléans avec sa famille, Alan a travaillé comme artiste de rue dans sa jeunesse, réalisant des portraits. Grâce à son talent exceptionnel et à ses propres recherches, il a fini par développer une compréhension et un sens admirables des textures, des compositions et des couleurs. Aujourd'hui, Craig Alan représente un large éventail de styles artistiques, de l'illustration de livres à la peinture à l'huile naturaliste, en passant par son Populus Art.


Valeriï Vladimirovitch Androsov (еn russe: Валерий Владимирович Андросов) est un artiste russe soviétique et contemporain. Il est connu comme sculpteur, architecte, designer, peintre, graphiste et enseignant.
Valeriï Androsov crée des paysages, des natures mortes et des portraits, ainsi que des œuvres fantastiques. Il est également connu comme l'auteur d'une vaste collection d'ex-libris qui reflètent fidèlement le caractère et les intérêts des propriétaires de livres. À différentes périodes, il a été artiste en chef du Mosstroiplastmass Combine et directeur de la Mytishchi Picture Gallery. Il a également créé des monuments à la mémoire des victimes de la Grande Guerre patriotique et des pilotes de l'aéroclub de Mytishchi, démontrant ainsi ses compétences dans diverses directions artistiques.


Christian Ludwig Attersee, né Christian Ludwig, est un artiste médiatique autrichien vivant à Vienne et à Semmering, en Basse-Autriche.
L'artiste a pris son deuxième prénom, Attersee, de la région où il a passé sa jeunesse. Il a étudié à l'Académie des arts appliqués de Vienne et son travail s'est caractérisé très tôt par une sexualisation flamboyante. Il est connu non seulement comme artiste visuel, mais aussi comme musicien, écrivain, artiste de l'objet, designer, scénographe et réalisateur. Dans les années 1960 et 1970, il a également créé des séries sur les thèmes de la nourriture, des objets quotidiens, de la beauté et des cosmétiques.
Attersee est surtout connu comme l'un des principaux représentants de la peinture objective en Europe au cours des 50 dernières années. Dans la seconde moitié des années 70, il est devenu le fondateur de la "nouvelle peinture autrichienne". De 1990 à 2009, Atterse a occupé une chaire à l'université des arts appliqués de Vienne.


Richard Avedon était un photographe et artiste américain connu pour ses portraits emblématiques et ses photographies de mode.
Avedon a commencé sa carrière de photographe à la fin des années 1940, en travaillant comme photographe indépendant pour des magazines tels que Harper's Bazaar et Vogue. Il s'est rapidement fait connaître pour son style particulier, caractérisé par l'utilisation d'arrière-plans simples et épurés et par sa capacité à capturer l'essence de ses sujets.
Tout au long de sa carrière, Avedon a photographié certaines des personnes les plus célèbres de son époque, notamment Marilyn Monroe, Andy Warhol et les Beatles. Il était également connu pour ses photographies de mode, et son travail a été publié dans de nombreux magazines de mode, dont Harper's Bazaar et Vogue.
Le travail d'Avedon était souvent controversé, car il remettait en question les notions traditionnelles de beauté et de mode. Il était connu pour sa volonté de repousser les limites et son travail était souvent considéré comme un reflet des questions sociales et politiques de son époque.
Aujourd'hui, Avedon est considéré comme l'un des photographes les plus importants du XXe siècle, et son travail continue d'inspirer les artistes et les photographes du monde entier.


Hermann Bachmann est un artiste, graphiste et enseignant allemand.
Hermann a étudié à l'école des arts appliqués d'Offenbach am Main et a servi dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1945, Bachmann retourne dans sa ville natale et rejoint les artistes de l'école de Halle. En 1953, il se réfugie à Berlin-Ouest, dont l'atmosphère créative lui est plus proche.
En 1957, Hermann Bachmann devient enseignant, puis professeur à l'université des beaux-arts de Berlin, et compte parmi ses étudiants de nombreux artistes de renom. Il était membre de l'Association des artistes allemands.


Léon Bakst (en russe: Лев Самойлович Бакс), un artiste russe de renom, a marqué l'histoire de l'art et de la culture par ses contributions significatives en tant que peintre, scénographe, et créateur de costumes. Né à Saint-Pétersbourg, il s'est illustré par son travail novateur pour les Ballets Russes, apportant une dimension visuelle révolutionnaire à la danse et au théâtre du début du XXe siècle.
L'œuvre de Bakst se distingue par son utilisation audacieuse de la couleur et son style exotique, qui ont captivé l'imaginaire du public et influencé la mode et l'art décoratif de son époque. Ses décors et costumes pour des productions telles que "L'Après-midi d'un faune" et "Le Spectre de la rose" demeurent des exemples emblématiques de son génie créatif, témoignant de son rôle prépondérant dans l'avant-garde artistique.
Les réalisations de Bakst sont conservées dans des musées et collections à travers le monde, attestant de son héritage durable. Le Musée d'Orsay à Paris et le Metropolitan Museum of Art à New York, entre autres, abritent certaines de ses œuvres les plus célèbres, permettant au public de se familiariser avec son art innovant.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre de Léon Bakst offre une fenêtre unique sur une période clé de l'innovation artistique et culturelle. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Léon Bakst, garantissant ainsi un accès privilégié à des pièces exceptionnelles de cet artiste légendaire.


Vladimir Davidovitch Baranov-Rossine (en russe: Владимир Давидович Баранов-Россине) était un artiste ukrainien, russe et français d'origine juive, connu pour son rôle important dans le mouvement avant-gardiste du Cubo-Futurisme et en tant qu'inventeur. Né à Kherson dans l'Empire russe (aujourd'hui en Ukraine), il a étudié à l'École de la Société pour l'encouragement des arts à Saint-Pétersbourg et à l'Académie impériale des beaux-arts de la même ville. Dès 1908, il exposait avec le groupe Zveno (Le Lien) à Kiev, et en 1910, il s'installa à Paris, devenant résident de la colonie d'artistes La Ruche, aux côtés de figures comme Alexander Archipenko et Sonia Delaunay-Terk.
Baranov-Rossine est reconnu pour son exploration des liens entre l'art et la technologie, notamment à travers l'invention du piano optophonique, un instrument capable de produire des sons et des lumières colorées simultanément. Cette invention illustre son intérêt pour la synthèse des arts et son engagement dans l'avant-garde artistique. En plus de son travail dans le domaine de l'art, Baranov-Rossine a également appliqué ses compétences à des innovations pratiques, telles que la caméléon, une technique de camouflage militaire, et le "photochromomètre", un appareil permettant de déterminer les qualités des pierres précieuses. Il a même perfectionné une machine à préparer, stériliser et distribuer des boissons gazeuses, le "Multiperco", qui a reçu plusieurs prix techniques.
L'art de Baranov-Rossine est représenté dans des collections et des expositions à travers le monde, témoignant de son importance dans l'histoire de l'art moderne. Malheureusement, sa vie a pris fin tragiquement lorsqu'il a été déporté et assassiné à Auschwitz en 1944 par les nazis.
Pour ceux qui sont fascinés par la contribution de Baranov-Rossine à l'art moderne et son exploration pionnière de l'intersection entre l'art et la technologie, l'inscription aux mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à son œuvre peut offrir des occasions uniques d'appréciation et de collection.


Marcus Behmer, de son nom complet Marcus Michael Douglas Behmer, connu sous les pseudonymes de Marcotino et Maurice Besnaux, est un artiste, graphiste et illustrateur allemand.
Fils du peintre Hermann Behmer, Marcus a participé à la Première Guerre mondiale et a peint des portraits miniatures de ses compagnons d'armes. À partir de 1900, il commence à collaborer avec des périodiques et des éditeurs de livres de Munich. Bemer a réalisé des centaines de dessins et d'illustrations et a publié une série de gravures qui ont été reconnues et ont eu du succès. Il conçoit également des caractères typographiques.
En 1936, Behmer est condamné pour homosexualité et passe un an et demi en prison, où l'artiste trouve également la force de dessiner. Pendant la Seconde Guerre mondiale, presque toutes les créations de Bemer ont été perdues ou détruites.


Veniamine Pavlovitch Belkin (en russe: Вениамин Павлович Белкин) était un artiste et peintre russe, né le 26 janvier 1884 à Verkhoturye, dans le gouvernorat de Perm, et décédé le 8 novembre 1951 à Léningrad (actuellement Saint-Pétersbourg). Sa carrière a été marquée par une contribution significative à l'art du livre, avec des œuvres présentées dans diverses expositions dès 1906, tant en Union Soviétique (à Moscou et à Léningrad) qu'à l'étranger (à Paris, New York et Boston). Parmi ses œuvres notables, on compte des illustrations pour "Le Décaméron", "Les Trois Mousquetaires", "Un héros de notre temps" et "Le Chevalier à la peau de panthère". Belkin a également travaillé pour la célèbre maison d'édition "Academia" et était proche d'Alexeï Tolstoï et d'Anna Akhmatova.
Il a étudié à Moscou dans les ateliers de M. I. Shesterkin et A. P. Bolshakov (1904-1905), puis à Paris dans le studio "La Palette" sous la direction de S. Guerin, parmi d'autres, et a utilisé les conseils de E. S. Kruglikova (1907 - 1909). Il a participé à des expositions du "Union de la jeunesse" (1911), "Monde de l'art" (1912-1916, 1924), et des peintures d'artistes pétersbourgeois de toutes directions (1923). Belkin a également enseigné à l'Académie des beaux-arts de Petrograd, à l'Institut des arts graphiques, et, dans ses dernières années, à l'école d'art industriel (6. Stieglitz).
Ses styles artistiques incluent l'expressionnisme et l'Art Nouveau, utilisant principalement la technique de l'huile. Ses œuvres ont été appréciées et collectionnées, témoignant de son impact durable dans le monde de l'art.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités intéressés par Veniamine Pavlovitch Belkin, il est possible de suivre les ventes aux enchères et les événements liés à ses œuvres via des services d'alertes aux enchères, assurant une connexion directe avec son héritage artistique.
Inscrivez-vous pour des mises à jour liées à Veniamine Pavlovitch Belkin afin de ne manquer aucune nouvelle vente de produit ou événement d'enchères associé à cet artiste remarquable.


Roger Bezombes était un peintre, sculpteur, médailliste et designer français du 20e siècle. Il a étudié à Paris à l'École des Beaux-Arts et a été grandement influencé par son amitié avec Maurice Denis. Bezomb a principalement travaillé comme peintre, adoptant les couleurs riches d'Henri Matisse dans les paysages et les personnages, souvent basés sur des observations de cultures "exotiques", en particulier celles de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord.


Boris Bilinsky (еn russe: Борис Константинович Билински) était un artiste russo-français, né en 1900 et décédé en 1948, reconnu pour son travail innovant en tant que maître costumier, scénographe, et artiste d'affiches de cinéma. Sa capacité à intégrer le texte dans les images des affiches de cinéma modernes lui a valu d'être considéré comme un pionnier dans ce domaine. Entre 1920 et 1940, Bilinsky a créé environ cinquante affiches de films, notamment pour la version française de "Metropolis" de Fritz Lang, commandée par L'Alliance Cinématographique Européenne (ACE). Cette commission, culminant avec la création de quatre affiches impressionnantes pour "Metropolis", marque un point culminant de sa carrière.
Bilinsky a quitté la Russie en 1920 pour l'Allemagne puis s'est installé à Paris en 1923 où il a étudié la peinture avant de s'orienter vers le cinéma après avoir rencontré l'acteur Ivan Mosjoukine. En 1924, son travail sur les costumes pour "Le Lion des Mogols" l'a propulsé à la renommée, son affiche pour ce film remportant la médaille d'or à l'Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925 à Paris. Il fonde Alboris, sa propre société de publicité cinématographique, en 1928. Durant les années 1930, il se concentre davantage sur la conception de décors et de costumes pour l'opéra et le ballet russe, avant de déménager à Rome avec sa femme italienne au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, où il continue de travailler pour le cinéma italien jusqu'à sa mort prématurée à 47 ans.
Ses œuvres, dont les affiches pour des films français, allemands et russes, ainsi que ses designs pour le cinéma, le théâtre et le ballet, sont conservées dans des collections importantes comme celle de la Cinémathèque Française et la collection de la Houghton Library à Harvard. Ces collections mettent en lumière l'étendue et la diversité de son talent, allant des designs de costumes pour "Casanova" (1927), "Sheherazade" (1928), à des œuvres pour des productions cinématographiques et théâtrales européennes et américaines.
Pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Boris Bilinsky, inscrivez-vous dès maintenant. Cette inscription vous garantit d'être informé exclusivement des nouveautés en rapport avec l'œuvre de ce remarquable artiste.


Joseph Binder, de son nom complet Joseph Friedrich Gustav Binder, était un peintre, designer et graphiste allemand d'avant-garde.
Au début des années 1930, Joseph Binder a travaillé sur des commandes de marques importantes pour Knorr, Reemtsma, Tekrum, Elida, Minera, Dujardin, Stella et Mercedes-Benz et s'est fait connaître en tant que designer industriel définissant un style. Au total, au début des années 1960, Binder avait créé plus de 2 000 timbres et affiches.
En peinture, Binder privilégie le cubisme : la forme géométrique stylisée revêt une grande importance pour le peintre. Il a également été influencé par l'école d'art du Bauhaus et le groupe Blue Rider.


Gottlieb Bodmer était un peintre allemand de la première moitié du XIXe siècle. Il est connu comme portraitiste, dessinateur et lithographe.
Bodmer a pratiqué le portrait pendant plusieurs années avant de se lancer dans la lithographie. Son œuvre la plus importante de l'époque est une lithographie de la Madone Sixtine. L'artiste séjourne quelque temps à Paris, où il améliore sa technique. Il copie des gravures et aime particulièrement reproduire les peintures des artistes de l'école de Munich. Les réalisations de Bodmer dans le domaine de la lithographie ont jeté les bases de l'école lithographique bavaroise, qui a fait de Munich la "capitale lithographique de l'Allemagne".


Ksenia Leonidovna Bogouslavskaïa (en russe: Ксения Леонидовна Богуславская) était une artiste russe du XXe siècle qui a vécu et travaillé en Allemagne et en France pendant la majeure partie de sa carrière. Elle est connue comme peintre, graphiste, décoratrice de théâtre et poétesse.
Ksenia Bogouslavskaïa était une représentante de l'école d'avant-garde. Elle a créé des compositions cubo-futuristes semi-abstraites, notamment des paysages, des natures mortes, des scènes de genre et des images d'intérieurs. Dans le même style, l'artiste a également dessiné des esquisses pour des œuvres d'art appliqué. Elle a également illustré les couvertures de publications et travaillé comme scénographe.


Jean-Louis Boussingault était un peintre, graveur, illustrateur et designer français.
Boussingault a étudié à l'Académie Julian et a fréquenté les élèves artistes de l'académie. Il expose pour la première fois en 1909 au Salon des Indépendants. En 1919, il rejoint la Compagnie des arts français, fondée par l'architecte et décorateur Louis Xue et le designer André Marais. Outre la peinture, il pratique l'aiguille sèche, la gravure et la lithographie.


Christian Brandl est un artiste allemand qui vit et travaille à Leipzig.
Il a étudié la peinture à l'Académie des beaux-arts de Leipzig.
Les peintures statiques de Brandl rappellent les thrillers psychologiques des années 1950 ou même les dessins animés. Elles représentent des personnes sans émotion, souvent dans des situations difficiles à expliquer, les événements sur les toiles et les sujets sont difficiles à reconnaître.






Peter Candid était un peintre, un créateur de tapisseries, un dessinateur et un sculpteur flamand.
Peter Candid a travaillé principalement en Italie et en Allemagne. Il a été artiste à la cour des Médicis à Florence et à la cour bavaroise du duc Guillaume V et de son successeur Maximilien Ier à Munich.
Ses tableaux vont des peintures historiques aux portraits, en passant par les scènes mythologiques et les allégories. Il a créé de grands retables ainsi que des motifs décoratifs complexes.
Le style de Candide se caractérise par une combinaison d'influences italiennes et flamandes, avec un accent particulier sur les représentations détaillées et réalistes de la forme humaine.


Louis Carrogis, plus connu sous le nom de Carmontelle était un artiste, un jardinier, un architecte, un dramaturge et un inventeur français.
Carmontelle était d'origine simple mais doué d'un talent polyvalent. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre et trois romans, et a réalisé des portraits de personnages historiques. Il est devenu célèbre pour sa peinture du petit Mozart au clavier. Au service de Louis-Philippe Ier, duc d'Orléans, il est responsable des représentations théâtrales de la famille en tant que décorateur et metteur en scène.
Carmontelle est le planificateur et le concepteur de l'un des premiers exemples de jardin paysager français à Paris, aujourd'hui connu sous le nom de parc Monceau. En concevant ce jardin, Carmontel a rejeté la plupart des tendances à la mode dans l'aménagement paysager de l'époque, s'inspirant des jardins d'agrément japonais et insistant sur l'inclusion de l'illusion et de la fantaisie.
Carmontelleest également considéré comme l'inventeur des images animées. Un ruban translucide sur lequel étaient représentés des paysages était lentement déroulé d'un rouleau à l'autre sur fond de lumière du jour, créant ainsi l'illusion d'une promenade dans un jardin.


Hans Christiansen était un peintre allemand, représentant du modernisme classique, décorateur et illustrateur.
Christiansen suit une formation de peintre décorateur à Flensburg, puis à l'École des arts appliqués de Munich, avant d'étudier à l'Académie Julian à Paris. Après un voyage d'étude en Italie en 1889, il s'installe à Hambourg, où il enseigne à l'Université technique.
Parallèlement, Christiansen travaille comme artiste décorateur indépendant et est actif au sein du Volkskunst-Verein. Il est l'un des fondateurs et des premiers résidents de la colonie d'artistes de Darmstadt à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Avec Josef Olbrich et Peter Behrens, il a conçu des meubles, des céramiques, des tapisseries, des vitraux et des affiches graphiques. Il a également conçu sa propre maison dans la colonie, qu'il a appelée Villa Rose, et qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale.
À cette époque, l'artiste polyvalent écrit régulièrement pour le magazine Jugend et crée de nombreuses illustrations et couvertures. À partir de 1911, il donne des cours à l'école des arts et métiers de Wiesbaden et est membre de l'association des artistes libres de Wiesbaden.
En 1933, l'œuvre de Christiansen est interdite par le parti nazi allemand en raison de son épouse juive, et il est presque oublié jusqu'à sa mort en 1945.


Charles Edouard De Beaumont était un peintre, aquarelliste et lithographe réaliste français.
Beaumont a illustré les livres classiques de son époque et était un collaborateur régulier et très populaire des périodiques parisiens. Il est largement connu pour ses scènes humoristiques et parfois satiriques de la vie parisienne.


Sonia Delaunay-Terk (en russe : Соня Делоне-Терк) était une peintre et designer franco-russe d'origine juive. Le nom de Sonia Terk, sous lequel elle est connue, lui a été donné en 1890 après son adoption par son oncle. Dans la littérature, elle est également appelée Sonia Delaunay. Elle est considérée comme une représentante de l'abstraction géométrique. Ses modèles artistiques incluent Vincent van Gogh et Paul Gauguin. À partir de 1912, elle développe avec son mari Robert Delaunay ce que l'on appelle l'orphisme.


Fortunato Depero est un artiste futuriste, designer, sculpteur et poète italien. En 1913, Depero arrive à Rome, où il rencontre les futuristes Giacomo Balla et Umberto Boccioni.
Au début des années 1920, Fortunato Depero s'essaie à la publicité commerciale, dessine des costumes de théâtre, travaille pour des revues et comme décorateur d'intérieur, et participe à de nombreuses expositions d'art.


Paul Dom, né Paulus Ludovicus Carolus Dom est un peintre et illustrateur belge et néerlandais.
Il a étudié à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers, a vécu en Belgique et aux Pays-Bas, a obtenu la nationalité néerlandaise en 1936 et a vécu à La Haye jusqu'à la fin de sa vie.
Paul Dom était un artiste polyvalent. Il a travaillé le dessin et la peinture et a peint des portraits, des paysages urbains et des scènes de genre. Parallèlement, il a été caricaturiste politique et a illustré des livres. Entre 1917 et 1956, Dom a illustré des centaines de livres, principalement pour enfants.


Johanna Dumet est une artiste et designer française et allemande qui vit et travaille à Berlin.
Elle est diplômée en design de mode de La Calade, à Marseille, en France. Dumet utilise différentes techniques, comme le papier peint à la gouache collé sur une toile, et crée également des sculptures en papier. Elle est connue pour peindre de manière impulsive, avec un sens aigu du flux et sans limites.


William Dunlap était un dramaturge, directeur de théâtre, artiste et historien américain.
William Dunlap a été un pionnier du théâtre du jeune pays. Il a dirigé deux des premiers et plus célèbres théâtres de New York, le John Street Theatre et le Theatre in the Park. Au cours de sa vie, il a mis en scène plus de soixante pièces, dont la plupart étaient des adaptations ou des traductions d'œuvres françaises et allemandes. Mais il y a aussi des pièces originales, basées sur des thèmes américains et mettant en scène des personnages américains. En 1832, Dunlap a publié A History of the American Theatre en deux volumes.
En 1825, Dunlap a cofondé la National Academy of Design et a enseigné dans son école. Aujourd'hui encore, Dunlap est surtout connu pour son ouvrage encyclopédique en trois volumes intitulé History of the Origin and Progress of the Art of Design in the United States (Histoire de l'origine et des progrès de l'art du design aux États-Unis). Ce livre, publié en 1834, est aujourd'hui une source inestimable d'informations sur les artistes, les collections et la création artistique dans le pays à cette époque.


Teo Eble est un peintre abstractionniste et un graphiste suisse.
Eble a étudié à l'Académie des beaux-arts de Berlin, puis a enseigné à l'École des arts appliqués de Bâle de 1931 à 1967. En 1933, il cofonde le Groupe suisse 33, une association d'artistes antifasciste.
Son œuvre est influencée par la peinture réaliste et objective des années 1920. Les sujets des premières œuvres d'Eblé sont des peintures de paysages et des représentations de villes et de leur vie.
En 1934, Eblé commence à peindre des tableaux abstraits et devient un artiste important du mouvement abstrait en Suisse et est également reconnu au niveau international. Il a exposé en France et aux États-Unis, en 1958 à la Biennale de Venise et en 1959 à la Documenta de Kassel. Dans les années 1960, Eblé réalise de nombreuses peintures murales dans des bâtiments publics.


Alexandra Alexandrovna Exter (en russe: Александра Александровна Экстер), née le 6 janvier 1882 à Bialystok (aujourd'hui Bialystok, Pologne) et morte le 17 mars 1949 à Fontenay-aux-Roses, France, est une artiste russo-française de stature internationale qui a vécu entre Kiev, Saint-Pétersbourg, Moscou, Vienne et Paris. Par ses réalisations artistiques, elle a grandement contribué au renforcement des liens culturels entre la Russie et l'Europe et a joué un rôle clé dans l'avant-garde russe.
Ekster a eu une influence particulière sur les mouvements suprématistes et constructivistes et a été une figure majeure du mouvement Art déco. Son style se caractérise par une approche expérimentale, combinant différentes influences culturelles pour créer un style original. Entre 1915 et 1916, elle a travaillé dans des coopératives d'artisanat paysan, a fondé un atelier de formation et de production à Kiev et a été l'un des principaux scénographes du théâtre de chambre d'Alexandre Taïrov.
Ses peintures sont connues pour leur dynamisme, le jeu des couleurs vives et des compositions à la fois ludiques et théâtrales, incorporant des éléments géométriques qui soulignent le désir de dynamisme et de contrastes vifs. Ses créations de costumes, notamment pour le ballet et le cinéma, reflètent la même attention à la couleur, au mouvement et à la structure géométrique qui lui a valu une réputation de créatrice d'avant-garde dans de nombreux domaines.
Exter a également eu une influence significative sur la conception des décors et des costumes, en expérimentant la transparence, le mouvement et l'éclat des tissus. Ses décors de théâtre utilisaient des dimensions multicolores et expérimentaient des structures spatiales, poursuivant ces tendances expérimentales dans ses dernières créations de marionnettes.
Pour recevoir des informations sur Alexandra Alexandrovna Exter, notamment sur la vente de nouvelles œuvres et sur les ventes aux enchères, je vous invite à vous inscrire à notre lettre d'information. Cet abonnement vous tiendra au courant des dernières nouvelles et des opportunités liées à l'œuvre de cette artiste exceptionnelle.


Frank Shepard Fairey est un street artiste américain, sérigraphiste, muraliste et illustrateur.
Issu de la scène du skateboard, il s'est d'abord fait connaître par les autocollants André the Giant Has a Posse, qui ont donné la campagne Obey Giant.
Il a créé, pour la campagne présidentielle américaine de 2008, le poster « Hope » de Barack Obama qui deviendra une image icône de la campagne. L'Institut d'art contemporain de Boston le considère comme un des plus connus, des meilleurs et des plus influents artistes de street art du moment.


Salvatore Fiume est un artiste italien connu pour ses divers talents, notamment la peinture, la sculpture, la céramique et le graphisme.
Le style artistique de Salvatore Fiume a évolué tout au long de sa carrière, reflétant diverses influences. Les peintures de Fiume se caractérisent par des couleurs vives, un coup de pinceau dynamique et une certaine intensité émotionnelle. Il était également un sculpteur talentueux et a créé de nombreuses sculptures dans différents matériaux.


Tsugouharu Foujita était un artiste français du XXe siècle d'origine japonaise. Il est connu pour son style unique, combinant des éléments de la peinture et de la gravure japonaises avec le réalisme européen.
Foujita a créé un large éventail d'œuvres dans des genres variés, notamment des nus, des images de chats, des portraits de femmes et d'enfants et des autoportraits. Plus tard, il s'est converti au catholicisme et a commencé à peindre des tableaux sur des thèmes religieux. L'artiste était internationalement reconnu et ses œuvres ont été exposées dans de nombreux pays du monde. Son œuvre se caractérise par la perfection de la technique picturale, la virtuosité du dessin et une atmosphère de raffinement. Le maître a également fait preuve de talent dans les domaines du graphisme, de la photographie, de la céramique, du théâtre, du cinéma et du stylisme. Les prix de ses peintures étaient comparables à ceux des œuvres de Picasso.


Akseli Gallen-Kallela, né Axel Waldemar Gallén, est un artiste finlandais d'origine suédoise.
Il a étudié à l'Académie Julian à Paris, a voyagé en Afrique et a ensuite dessiné des drapeaux, des armoiries et des uniformes pour l'armée de la Finlande indépendante.
Akseli Gallen-Kallela est un représentant du romantisme national finlandais et de l'art nouveau nordique des années 1880-1910. Dans son œuvre, il a utilisé le symbolisme et les techniques artistiques du style Art nouveau. La représentation sans fard de la maladie, de la souffrance et des difficultés sociales fait partie de la conception naturaliste de l'art que Gallen-Kallela a suivie dès le début de sa carrière. Il a fréquemment peint la dureté de la vie, souvent avec des éléments de symbolisme chrétien.


Alexander Gerbig était un peintre expressionniste, un graphiste et un artiste décorateur allemand.
Gerbig a travaillé avec succès comme peintre décorateur, a étudié à l'École royale des arts et métiers de Dresde, puis à l'Académie royale des arts de Dresde, a parcouru l'Europe dans le cadre de voyages d'études et a remporté plusieurs prix pour sa peinture.
Pendant la Première Guerre mondiale, il a servi comme soldat et a réalisé de nombreux croquis des événements dont il a été témoin. Dans les années 1920, Gerbig organise plusieurs expositions à succès et fréquente activement presque toutes les associations artistiques de l'époque. Pendant les années du régime national-socialiste en Allemagne, l'œuvre de Gerbig a été déclarée dégénérée, ses tableaux ont été retirés des musées et il lui a été interdit de peindre. En 1945, il devient cependant président honoraire de la section des arts visuels de l'association culturelle de Zuhl.


Rolf Gith est un peintre, dessinateur et designer allemand. Il a étudié la peinture à l'université des beaux-arts de Hambourg. Il a enseigné dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur. Git est membre de l'Association des artistes allemands.
Rolf Git a travaillé dans différents genres : il s'est intéressé aux nus, a peint des portraits de son entourage, ainsi que de nombreux autoportraits. Depuis 1996, la couleur et la lumière sont les thèmes centraux de son travail.


Franz Paul Glass est un artiste commercial, illustrateur et dessinateur de caractères allemand. De 1909 à 1910, il a vécu en Italie. Puis il s'installe à Munich en tant qu'artiste indépendant, graphiste, publicitaire et architecte d'intérieur. En 1914, Glass, avec Valentin Zietara, Friedrich Heubner, Karl Moos, Emil Praetorius et Max Schwarzer, fonde le groupe d'artistes "Six", et fait également partie de la deuxième formation de ce groupe, fondée en 1924. Il était membre de la Société allemande d'art chrétien, de l'Association des artistes de Munich Der Bund, de la Société coopérative des artistes de Munich, de l'Association d'art de Munich, de l'Association des artistes impériaux allemands et de la Conférence d'art chrétien de Munich. En 1922, il est membre du comité des artistes de l'Exposition commerciale allemande de Munich. Glass a conçu des affiches d'exposition et publicitaires, notamment pour l'association des affichistes munichois "Six", la société de voitures de luxe "Dion Monopoly", l'exposition allemande de la brasserie à Munich, etc.


Alexandre Iakovlevitch Golovine (en russe: Александр Яковлевич Головин) fut un artiste et décorateur de scène russe remarquable, né le 1er mars 1863 à Moscou et décédé le 17 avril 1930. Initialement orienté vers l'architecture, il s'est par la suite consacré à la peinture et au design d'intérieur, enrichissant son expérience dans divers domaines artistiques comme la conception de meubles. Il a marqué l'histoire par ses collaborations avec des figures emblématiques telles que Sergei Diaghilev, Constantin Stanislavski et Vsevolod Meyerhold, pour qui il a conçu des décors et costumes de théâtre innovants, combinant symbolisme et modernisme.
Ses contributions au ballet, notamment pour le célèbre "L'Oiseau de feu" de Stravinsky en 1910, et pour la mise en scène de "Le Mariage de Figaro" de Beaumarchais au Théâtre d'Art de Moscou, dirigé par Stanislavski, ont été saluées. Ces œuvres témoignent de sa capacité à fusionner les décors et costumes, créant ainsi une harmonie visuelle exceptionnelle sur scène.
Golovine a également laissé un héritage précieux à travers ses peintures, comme les portraits de Fedor Chaliapin et Vsevolod Meyerhold, ainsi que ses œuvres "Porcelaine et fleurs" et "Saules argentés", qui illustrent sa maîtrise de la couleur et son sens du détail.
Reconnu pour son talent, il fut nommé Artiste du peuple de la RSFSR. Ses créations sont préservées dans des collections publiques, telles que celles du musée du Théâtre de Moscou, enrichissant ainsi le patrimoine culturel russe.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Alexandre Iakovlevitch Golovine, inscrivez-vous à nos mises à jour. Cette souscription vous permettra de découvrir des pièces exclusives et de participer à l'enrichissement de votre collection avec des œuvres d'un des maîtres de la scénographie et de la peinture russe.


Werner Gothein était un peintre, sculpteur, graveur et céramiste allemand.
Gothein a étudié l'art à Berlin et a appris les techniques de la peinture, de la sculpture et de la gravure sur bois. Dans les années 1920, il a commencé à concevoir des objets en céramique pour la Manufacture nationale de maïolique de Karlsruhe et les usines de céramique de Felten-Vordamm.
En 1937, dans le cadre de la campagne nazie "Art dégénéré", les œuvres graphiques de Gothein ont été retirées des musées et des collections allemandes, et la plupart d'entre elles ont été détruites par la suite. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'artiste a continué à créer des gravures sur bois.


Ulrich Hachulla est un peintre et graphiste allemand, représentant du mouvement de la Nouvelle Objectivité, qui vit et travaille à Leipzig.
Il a étudié à l'Académie des beaux-arts de Leipzig et a maîtrisé de nombreuses techniques graphiques en plus de la peinture.
Les portraits et autoportraits de Hahulla représentent des personnes solitaires, peu sociables, froidement distantes - autant de types de l'époque. L'artiste crée également des tableaux avec des références mythologiques et allégoriques.


Albert Pieter Hahn est un artiste peintre, dessinateur, caricaturiste et affichiste néerlandais, proche du mouvement socialiste et antimilitariste. Ses dessins rencontrent un grand succès auprès des lecteurs. Il illustre les mouvements de grèves, la misère ouvrière, les problèmes de logement dans certains quartiers d'Amsterdam. Son trait mordant, son acuité, le rendent célèbre dans les milieux de gauche. Il est l'un des piliers du journal satirique De Notenkraker, qui devient le supplément hebdomadaire illustré de Het Volk en 1907. Il y dessinera jusqu'à sa mort et prend régulièrement pour cible l'antirévolutionnaire Abraham Kuyper1. D'autres périodiques, tout aussi engagés, font appel à ses talents. Il réalise aussi quelques affiches lithographiées, parmi les plus belles de cette période, dans la lignée du Nieuwe Kunst, d'une grande puissance graphique. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Hahn se consacre pendant des mois uniquement à la représentation de scènes de combats ou de privations, des dessins souvent jugés pessimistes, sarcastiques et noirs.


John Hassall était un illustrateur anglais, connu pour ses publicités et ses affiches. En 1895, il a commencé à travailler comme artiste publicitaire pour David Allen & Sons, une carrière qui a duré cinquante ans. Entre 1896 et 1899 seulement, il réalise plus de 600 dessins d'affiches de théâtre pour cette firme tout en illustrant plusieurs journaux illustrés. Utilisant des couleurs plates entourées de lignes noires épaisses, son style d'affiche était très approprié pour les livres pour enfants, et il a produit de nombreux volumes de comptines et de contes de fées, tels que Mother Goose's Nursery Rhymes.


Johann Caspar Herterich était un peintre allemand du dernier tiers du XIXe siècle. Il est connu comme peintre d'histoire et de genre, ainsi que comme professeur à l'Académie royale des beaux-arts de Munich.
Herterich a réalisé un certain nombre de portraits, ainsi que des toiles sur des thèmes historiques, religieux et de genre. Ses œuvres comprennent des scènes dramatiques, des scènes de genre sentimentales de la vie familiale. L'artiste a participé activement au mouvement Arts and Crafts et a été impliqué dans la conception de lustres et d'autres éléments décoratifs. Parmi les élèves du maître figurait son frère cadet Ludwig von Herterich, qui devint lui aussi un artiste célèbre.


Wolfgang Herzig était un peintre et sculpteur autrichien connu pour sa représentation critique des réalités sociales. Dans ses peintures figuratives, il attire l'attention sur les faiblesses de l'homme dans la vie quotidienne.
Il y a un sens de la critique sociale dans les œuvres de Herzig, mais il ne transforme jamais ses personnages en caricatures. Au fil du temps, l'artiste est parvenu à une forme particulière de plasticité bidimensionnelle.


Ernst Georg Heussler était un peintre, graphiste et sculpteur suisse.
Artiste polyvalent, Heussler a travaillé dans de nombreuses techniques - gravures et gravures sur bois, huile et aquarelle, et peintures murales à grande échelle. Il a peint des portraits Art nouveau et des natures mortes graphiques, des nus et des paysages abstraits.


Frances Mary Hodgkins est une peintre néo-zélandaise. Elle est considérée comme l'une des peintres les plus prestigieuses et les plus influentes de la Nouvelle-Zélande, bien que sa réputation repose sur ses œuvres réalisées en Europe.






Elisabeth Hölzl est une artiste, sculptrice et photographe italienne qui vit et travaille à Merano.
Elle a étudié l'histoire de l'art à Innsbruck, puis la sculpture à l'Académie des beaux-arts de Bologne. Dans les années 1990, Elisabeth a présenté au public des sculptures et des installations minimalistes. Plus tard, son travail s'est éloigné de la matière et s'est tourné vers d'autres supports tels que le verre et la lumière. Dans ces œuvres, l'accent n'est plus mis sur les volumes, mais plutôt sur ce qui les rend visibles : la lumière. Ces dernières années, la photographie est devenue le moyen d'expression privilégié de l'artiste et accompagne son travail depuis le début.


Elliott Hundley est un peintre abstrait américain contemporain et un artiste d'installation, vivant et travaillant à Los Angeles. Hundley crée des peintures et des sculptures en techniques mixtes composées de matériaux originaux et trouvés. Ses assemblages rappellent les techniques de bricolage de Robert Rauschenberg et les sculptures conceptuelles de Marcel Duchamp. Le travail de Hundley a été exposé à la Daniel Reich Gallery, New York, à la Andrea Rosen Gallery, New York et dans divers lieux à Los Angeles, y compris des expositions de groupe chez Peres Projects. Son travail fait partie de la collection permanente du Museum of Contemporary Art de Los Angeles, de la Judith Rothschild Foundation Collection du Museum of Modern Art de New York et du Guggenheim Museum de New York.


Marcel Jefferis est un peintre impressionniste belge. Il peint des personnages, des scènes de genre, des paysages et des natures mortes à l'huile et à l'aquarelle, et réalise des eaux-fortes. Ses toiles mettent souvent en scène des manifestations festives avec de nombreux personnages. Il a également conçu des meubles, des papiers peints, des tissus, des tapisseries et des intérieurs pour la société Vanderborght à Bruxelles.


Nikolaï Nikolaïevitch Joukov (russe : Николай Николаевич Жу́ков) était un artiste soviétique multifacette, reconnu principalement pour ses contributions significatives en tant que peintre, graphiste, illustrateur, et affichiste. Né à Moscou le 19 novembre 1908, sa vie et son œuvre se sont étroitement mêlées à l'histoire politique et culturelle de l'URSS. Ses talents lui ont valu d'être décoré à plusieurs reprises, notamment en tant qu'artiste populaire de l'URSS en 1955 et 1963, et il a également été lauréat du prix Staline à deux occasions, en 1943 et 1951. Joukov a embrassé le réalisme socialiste, un mouvement artistique qui cherchait à promouvoir l'idéologie soviétique à travers l'art, ce qui transparaît dans ses œuvres dédiées à la vie et aux actions de figures telles que Lénine et Staline, ainsi qu'à la Grande Guerre patriotique.
Au cours de cette guerre, il s'est distingué par ses contributions en tant qu'artilleur, correspondant de guerre pour la Pravda, et par ses affiches de propagande, qui ont marqué l'époque. Après le conflit, il a continué à être un acteur majeur de la scène artistique soviétique, notamment par ses illustrations pour le livre "Un homme véritable" de Boris Polevoï et par sa direction de l'Atelier de peintres de guerre M. B. Grekov. Son œuvre, qui comprend des affiches, des illustrations de livres, et des portraits, a été reconnue tant au niveau national qu'international, et un musée lui est dédié à Elets depuis 1992.
Pour ceux fascinés par l'art soviétique et l'impact culturel de figures telles que Joukov, son œuvre demeure une fenêtre ouverte sur une époque révolue mais dont les résonances se font encore sentir. Son engagement envers le réalisme socialiste et sa participation active à la vie culturelle et politique de l'URSS en font un sujet d'étude privilégié pour les collectionneurs et les experts en art.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à Nikolaï Nikolaïevitch Joukov, nous vous invitons à vous inscrire à nos mises à jour. Cette souscription vous garantit un accès exclusif aux informations les plus récentes et aux occasions uniques d'acquérir des œuvres de ce peintre emblématique.


Boris Iosifovitch Joutovskiï (еn russe : Борис Иосифович Жутовский) était un artiste prolifique soviétique et russe, célèbre pour ses contributions dans divers domaines artistiques tels que la peinture, le graphisme et l'illustration. Né le 14 décembre 1932 à Moscou, Joutovskiï a marqué la scène artistique par ses portraits expressifs et ses illustrations de livres, capturant l'essence de l'époque soviétique et post-soviétique.
Parmi ses œuvres les plus reconnues figure la série de portraits intitulée "Les Derniers Gens de l'Empire", où il dépeint 101 personnalités marquantes de son temps. Cette série a été publiée sous forme de livre en 2004, offrant non seulement des portraits visuels mais également des anecdotes et réflexions personnelles sur chaque sujet. Joutovskiï était également membre de l'Union des artistes de l'URSS, une reconnaissance notable qui souligne son impact et son statut dans le monde de l'art soviétique et russe.
Ses œuvres continuent d'être exposées et respectées, conservées dans de nombreux musées et collections privées à travers la Russie et l'étranger, témoignant de sa capacité à capturer l'esprit de son époque à travers l'art.
Pour rester informé des ventes et des événements d'enchères liés à Boris Iosifovitch Joutovskiï, nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter. Cette inscription vous permettra de recevoir des mises à jour exclusives sur les nouvelles œuvres disponibles et les opportunités uniques d'acquérir des pièces de cet artiste emblématique.


Hermann Kätelhön était un artiste allemand de la première moitié du XXe siècle. Il est connu comme dessinateur réaliste, graphiste, sculpteur sur bois et céramiste.
Kätelhön a réalisé des œuvres représentant les habitants et la nature de l'Allemagne moyenne, notamment des portraits de paysans et des esquisses de scènes de travaux des champs. Sa série graphique "Travail" ainsi que ses dessins sur le thème "Leaders miniers" explorent le travail des mineurs. L'artiste s'est ensuite tourné vers la représentation de la nature, en particulier de l'eau, notamment des sources, des rivières, des glaciers et des mers.


Carl Friedrich August von Kloeber était un peintre allemand de la première moitié du XIXe siècle. Il est connu comme peintre et professeur, membre de l'Académie des arts de Berlin.
August Kloeber préférait utiliser des motifs mythologiques dans ses œuvres, ce qui le distinguait de nombreux artistes allemands de l'époque. Il a également peint des sujets religieux et historiques. Il a également peint des portraits, et ses modèles comprenaient des membres de la famille de Beethoven. Kloeber a reçu des commandes de la famille royale prussienne et a travaillé à la peinture de châteaux, d'églises et d'autres sites. Il a également conçu des porcelaines, des bijoux et des médailles.


Gustav Klucis (еn russe: Густав Густавович Клуцис), artiste letton reconnu pour ses contributions majeures à l'avant-garde constructiviste et à la propagande politique soviétique, s'est illustré par son utilisation novatrice du photomontage. Né en 1895, sa carrière a été marquée par une exploration constante de nouveaux médias et techniques, reflétant son engagement envers les idéaux révolutionnaires et son adaptation aux changements politiques de son époque. Avec sa partenaire, Valentina Kulagina, il a produit des œuvres emblématiques qui ont non seulement servi les objectifs de la propagande soviétique mais ont aussi poussé les limites de l'expression artistique.
Dans les années 1920, Klucis a rejoint l'association Oktiabr, regroupant des artistes de gauche désireux de promouvoir les tendances prolétariennes dans l'art. Cette période a vu la création de séries de photomontages et d'affiches, comme celles pour le Plan quinquennal, qui sont devenues des classiques du design soviétique. Ses œuvres combinent souvent la photographie posée, le reportage et les images en double exposition, caractérisant son style unique et innovant.
Klucis a également été pionnier dans l'intégration du photomontage à des fins de propagande, mélangeant les corps des ouvriers et leurs machines avec les visages des leaders de l'État soviétique, créant ainsi un puissant symbole de modernisation collective. Malgré sa contribution significative à l'esthétique visuelle soviétique, Klucis a été exécuté en 1938 sur ordre de Staline, victime des purges qui ont marqué la fin tragique de nombreux artistes lettons de cette période.
Ses œuvres sont exposées dans des musées de renom, témoignant de son impact durable sur l'art moderne et la design graphique. Les posters de Klucis, imprimés par dizaines de milliers, ont non seulement façonné le paysage visuel soviétique de l'ère stalinienne mais continuent d'influencer les créateurs d'images aujourd'hui.
Pour ceux intéressés par l'art et l'histoire, suivre les mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Gustav Klucis peut être une source précieuse d'inspiration et de connaissance. Abonnez-vous pour rester informé des dernières découvertes et des opportunités uniques liées à cet artiste révolutionnaire.



























































































































