Дизайнеры Портрет


Луиза Аббема (франц. Louise Abbema) была французской художницей, скульптором и гравером, родившейся в 1853 году в аристократической семье в Этампе. С раннего возраста она обучалась живописи у таких мастеров, как Шарль Шаплен и Жан-Жак Эннер, и быстро заявила о себе, благодаря портретам актеров и актрис Комеди Франсез, в том числе Сары Бернар. Её работы отражали влияние импрессионизма и академического искусства, а также были вдохновлены японским искусством.
Аббема активно участвовала в художественной жизни Парижа, её картины выставлялись в Салоне художников Франции и на Всемирных выставках. Она также выполняла заказы на декоративные панно для ратуш и других общественных зданий в Париже, а также работала над интерьерами таких мест, как Театр Сары Бернар (ныне Театр города Парижа) и дворец губернатора в Дакаре.
В 1906 году Луиза Аббема была награждена орденом Почётного легиона. Несмотря на признание в течение её жизни, после смерти в 1927 году её работы на некоторое время были забыты, но в конце XX века они снова стали популярны, особенно в контексте исследования вклада женщин в искусство прошлых веков.
Если вас заинтересовала работа Луизы Аббема и хотели бы получать обновления о новых продажах её произведений или предстоящих аукционах, подписывайтесь на наши обновления.




Ричард Аведон (англ. Richard Avedon) — американский фотограф и художник, известный своими культовыми портретами и модной фотографией.
Аведон начал свою карьеру фотографа в конце 1940-х годов, работая внештатным фотографом для таких журналов, как Harper's Bazaar и Vogue. Вскоре он стал известен своим особым стилем, который характеризовался использованием простых, незагроможденных фонов и способностью улавливать сущность своих объектов.
На протяжении всей своей карьеры Аведон фотографировал самых известных людей своего времени, включая Мэрилин Монро, Энди Уорхола и «Битлз». Он также был известен своими модными фотографиями, и его работы появлялись во многих модных журналах, включая Harper's Bazaar и Vogue.
Работы Аведона часто вызывали споры, поскольку он бросал вызов традиционным представлениям о красоте и моде. Он был известен своей готовностью расширять границы, и его работы часто рассматривались как отражение социальных и политических проблем своего времени.
Сегодня Аведон считается одним из самых важных фотографов XX века, и его работы продолжают вдохновлять художников и фотографов по всему миру.


Крейг Алан (англ. Craig Alan) — американский художник, чьи работы демонстрируют техническую изощренность, а также богатое воображение.
Переехав с семьей в Новый Орлеан, в юности Алан работал уличным художником, создавая портреты. Благодаря своему исключительному таланту и на основе собственных исследований, он со временем развил восхитительное понимание и чувство текстур, композиций и цветов. Сегодня Крейг Алан представляет широкий спектр художественных стилей, от книжной иллюстрации до натуралистической живописи маслом и его Populus Art.


Валерий Владимирович Андросов — советский и современный российский художник. Он известен как скульптор, архитектор, дизайнер, живописец, график и педагог.
Валерий Андросов создаёт пейзажи, натюрморты и портреты, а также фантазийные произведения. Он также известен как автор большой коллекции экслибрисов, точно передающих характер и интересы владельцев книг. В разные периоды он занимал должность главного художника комбината «Мосстройпластмасс» и директора Мытищинской картинной галереи. Он также создал памятники погибшим в Великой Отечественной войне и лётчикам Мытищинского аэроклуба, проявив своё мастерство в различных художественных направлениях.


Мишель-Виктор Асье (фр. Michel Victor Acier) — французский скульптор-модельер по фарфору, в 1765—1779 годах работал на знаменитой саксонской фарфоровой мануфактуре в Мейсене. С его творчеством в деятельности мануфактуры связан период неоклассицизма. Мишель-Виктор был прадедом по материнской линии композитора П. И. Чайковского.


Кристиан Людвиг Аттерзе (нем. Christian Ludwig Attersee), урожденный Кристиан Людвиг (Christian Ludwig) — австрийский медиахудожник, живет в Вене и Земмеринге в Нижней Австрии.
Свое второе имя — Аттерзе — художник взял по местности, где провел свою юность. Он учился в Венской академии прикладных искусств и его работы рано стали характеризоваться вычурной сексуализацией. Он известен не только как художник изобразительного искусства, но и как музыкант, писатель, предметник, дизайнер, сценограф и кинорежиссер. В 1960-1970-х годах он создавал также серии на темы еды, предметов повседневного обихода, красоты и косметики.
Аттерзе известен прежде всего как один из ведущих представителей объективной живописи в Европе за последние 50 лет. Во второй половине семидесятых годов он стал основателем «Новой австрийской живописи». С 1990 по 2009 годы Аттерзе заведовал кафедрой Венского университета прикладных искусств.


Лев Самойлович Бакст, настоящее имя Лейб-Хаим Израилевич Розенберг, является выдающимся русским художником, сценографом, иллюстратором и дизайнером, оставившим неизгладимый след в мировой культуре и искусстве. Родившийся в 1866 году в Гродно, Бакст проявил свой талант с ранних лет, несмотря на семейные трудности и общественные предрассудки, связанные с его еврейским происхождением.
В молодости Бакст начал свою карьеру в качестве иллюстратора, однако его истинное призвание обнаружилось в театральном искусстве. С начала XX века он активно сотрудничал с балетной труппой Сергея Дягилева "Русские сезоны", для которой создал ряд запоминающихся сценографий и костюмов. Среди наиболее известных работ Бакста для балета - декорации и костюмы к спектаклям "Клеопатра" (1909), "Шехерезада" (1910), "Карнавал" (1910), "Спящая красавица" (1921), которые поразили зрителей своей яркостью, экзотикой и оригинальностью.
Также Бакст оказал значительное влияние на моду начала XX века, внеся в нее элементы экзотики и ориентализма. Его дизайны одежды и тканей отличались необычайной красочностью и оригинальностью, вдохновляя модельеров того времени.
Творческое наследие Льва Бакста не ограничивается только театральными работами. Он оставил после себя множество портретов известных личностей того времени, а также живописных произведений, которые можно увидеть в музеях и частных коллекциях по всему миру.
Приглашаем всех коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата подписаться на обновления, связанные с Львом Самойловичем Бакстом. Подписка позволит вам быть в курсе новых продаж продукции и аукционных мероприятий, связанных с этим выдающимся художником.


Владимир Давидович Баранов-Россине (урожд. Шулим-Вольф Лейб Баранов) — яркая фигура русского и французского авангарда, чьё творчество охватывает широкий спектр направлений от кубизма до абстракции. Родившись в 1888 году, он стал активным участником авангардных течений, внося значительный вклад в развитие искусства своего времени. Баранов-Россине известен не только как художник, но и как инноватор в области светомузыки, создав оптофон - уникальный инструмент, совмещающий звук и цвет в единое целое, что получило широкое признание и было представлено в театре В. Э. Мейерхольда и Большом театре в Москве.
Его первый парижский период отмечен работами, вдохновлёнными сезаннизмом и кубизмом, а также созданием полихромной кубистической скульптуры. Баранов-Россине активно участвовал в мировом художественном движении, дружил с известными деятелями искусства, такими как супруги Делоне, и увлекался орфизмом, что нашло отражение в его творчестве.
После переезда в Париж в 1925 году он продолжил свои исследования в области аудиовизуального искусства и оптофоники, организовал Оптофоническую академию и даже запатентовал «хамелеон-метод» для маскировки войск, что легло в основу разработки пятнистого камуфляжа.
К сожалению, жизнь Баранова-Россине трагически оборвалась в январе 1944 года в концлагере Аушвиц. Несмотря на столь трагический исход, наследие Владимира Давидовича Баранова-Россине продолжает жить в его произведениях, которые выставляются в музеях и частных коллекциях по всему миру.
Если вы интересуетесь искусством и хотите узнавать о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с Владимиром Давидовичем Барановым-Россине, подписывайтесь на обновления.


Герман Бахман (нем. Hermann Bachmann) — немецкий художник, графический дизайнер и преподаватель.
Герман обучался в Школе прикладных искусств Оффенбаха-на-Майне, во время Второй мировой войны служил в войсках. В 1945 году Бахман вернулся в родной город и присоединился к художникам школы Галле. А в 1953 году он бежал в Западный Берлин, творческая атмосфера которого была ему ближе.
В 1957 году Герман Бахман стал преподавателем, а позже и профессором в Университете изящных искусств в Берлине, среди его учеников много известных художников. Он состоял в Ассоциации немецких художников.


Роже Безомб (фр. Roger Bezombes) — французский художник, скульптор, медальер и дизайнер XX века. Он учился в Париже, в Школе изящных искусств, и на него оказала большое влияние дружба с Морисом Дени. Безомб работал в основном как живописец, переняв насыщенные цвета Анри Матисса в пейзажах и фигурах, часто основанных на наблюдениях за «экзотическими» культурами, в частности, средиземноморской и североафриканской.


Вениамин Павлович Белкин, русский и советский художник, живописец и график, оставил значительный след в истории русского искусства. Он родился в 1884 году и скончался в 1951 году, прожив большую часть своей жизни в Петербурге. Белкин учился в Москве у М.И.Шестеркина и А.П.Большакова, а также в Париже, что повлияло на формирование его уникального стиля.
Одной из известных работ Белкина является портрет Анны Ахматовой, написанный в 1924 году, который демонстрирует его мастерство портретиста. Эта работа, а также другие его картины, хранятся в Русском музее, Ярославском музее-заповеднике, Пермской художественной галерее и других известных музеях России и за её пределами.
Интересен факт о родственных связях Белкина с Александром Поповым, известным изобретателем радио, что подчёркивает многогранность и связи в культурном и научном мире того времени.
Работы Вениамина Белкина включают в себя не только портреты, но и пейзажи, например, "Река Сена в Париже" (1908), "Белая ночь" (1912), "Фрукты на пианино" (1916), подчёркивающие его вклад в развитие живописи и графики начала XX века.
Если вас интересует искусство Вениамина Павловича Белкина и вы хотите узнать больше о его работах и вкладе в искусство, предлагаем подписаться на обновления, связанные с продажами произведений и аукционными событиями, посвящёнными его творчеству.


Маркус Бемер (нем. Marcus Behmer), полное имя Маркус Михель Доуглас Бемер (Marcus Michael Douglas Behmer), известный под псевдонимами Маркотино или Маурице Беснаукс (Marcotino und Maurice Besnaux) — немецкий художник, графический дизайнер и иллюстратор.
Маркус был сыном художника Германа Бемера, участвовал в Первой мировой войне и рисовал миниатюрные портреты сослуживцев. С 1900 года он начал сотрудничать с периодическими журналами Мюнхена и книжными издательствами. Бемер нарисовал сотни рисунков и иллюстраций, а также издал серию гравюр, которые получили признание и успех. Он также разрабатывал шрифты.
В 1936 году Бемер был осужден за гомосексуализм и провел полтора года в тюрьме, где художник тоже находил силы рисовать. Во время Второй мировой войны почти все творения Бемера были утеряны или уничтожены.




Борис Константинович Билинский — выдающийся художник-график, сценограф и живописец начала XX века, родился в Бендерах, Российской империи. Его работы отличаются необычным сочетанием авангардизма и классического искусства, что сделало его известным далеко за пределами России. Билинский активно сотрудничал с театрами и кинокомпаниями в Берлине, Париже, Лондоне и Нью-Йорке, создавая декорации и костюмы к многочисленным спектаклям и фильмам.
В 1920-е годы Билинский переехал в Париж, где его талант нашел широкое признание. Он работал над декорациями и костюмами для таких фильмов, как «Казанова» (1927), «Тараканова» (1929), и «Шахерезада» (1928), а также участвовал в создании оперы Глинки «Руслан и Людмила» и спектаклей русского балета. Билинский также известен своими работами в области графического дизайна, в том числе созданием афиш и кинокостюмов, опубликованных на страницах французских журналов.
Его творчество не ограничивалось лишь театральной и кинематографической сферами. В последние годы своей жизни Билинский исследовал возможности воплощения музыки в цвете, создав серию альбомов «Музыка в красках», где музыкальные произведения К. Дебюсси, М. Равеля, Ф. Шопена, и И.-С. Баха нашли свое отражение в живописи.
Борис Константинович Билинский скончался 3 февраля 1948 года в Катании, Италия, но его наследие живет до сих пор. Его работы хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру, а посмертные выставки продолжают проводиться в разных странах, включая Рим, Капри, Нью-Йорк, и Париж.
Для тех, кто интересуется искусством и антиквариатом, Борис Билинский остается важной фигурой, чье творчество вдохновляет новые поколения художников и коллекционеров. Подпишитесь на наши обновления, чтобы узнавать о новых продажах и аукционах, связанных с работами Билинского.


Йозеф Биндер (нем. Joseph Binder), полное имя Йозеф Фридрих Густав Биндер (Joseph Friedrich Gustav Binder) — немецкий живописец-авангардист, дизайнер и график.
В начале 1930-х годов Йозеф Биндер работал с крупными заказами на торговые марки для Knorr, Reemtsma, Tekrum, Elida, Minera, Dujardin, Stella и Mercedes-Benz и заслужил славу промышленного дизайнера, определяющего стиль. Всего к началу 1960-х годов Биндер создал более 2000 марок и плакатов.
В живописи Биндер отдавал предпочтение кубизму: геометрически стилизованная форма имеет для живописца большое значение. Он также находился под влиянием художественной школы Баухаус и группы «Синий всадник».


Ксения Леонидовна Богуславская — русская художница ХХ века, большую часть карьеры жившая и работавшая в Германии и Франции. Она известна как живописец, график, театральная художница и дизайнер, поэтесса.
Ксения Богуславская являлась представителем школы авангардистов. Она создавала полуабстрактные кубофутуристические композиции, в том числе пейзажи, натюрморты, жанровые сцены, изображения интерьеров. В этом же стиле художница рисовала эскизы для предметов прикладного искусства. Она также иллюстрировала обложки изданий, работала как сценограф.


Готлиб Бодмер (нем. Gottlieb Bodmer) — немецкий художник первой половины XIX века. Он известен как портретист, дизайнер и литограф.
Бодмер в течение нескольких лет практиковался в портретной живописи, затем занялся литографией. Наиболее важной его работой того времени стала литография «Сикстинской мадонны». Некоторое время художник пробыл в Париже, где совершенствовался в технике. Он копировал гравюры, особенно увлекался репродукцией картин художников Мюнхенской художественной школы. Достижения Бодмера в литографии положили начало баварской литографической школе, благодаря которой Мюнхен приобрёл славу «литографической столицы Германии».


Кристиан Брандль (нем. Christian Brandl) — немецкий художник, живет и работает в Лейпциге.
Он обучался живописи в Академии изящных искусств Лейпцига.
Статичные картины Брандля напоминают психологические триллеры 1950-х годов или даже мультфильмы. На них изображены люди без эмоций, часто в трудно объяснимых ситуациях, происходящее на полотнах и сюжеты трудно распознать.




Жан-Луи Буссинго (фр. Jean-Louis Boussingault) — французский художник, гравер и иллюстратор, дизайнер.
Буссинго обучался в Академии Жюлиана и тесно общался с художниками-студентами этой академии. Впервые он выставился в 1909 году в Салоне Независимых. В 1919 году он присоединился к Compagnie des arts français, основанной архитектором и декоратором Луи Сюэ и дизайнером Андре Маре. Кроме живописи, он занимался сухой иглой, офортом и литографией.


Эмиль Рудольф Вайсс (нем. Emil Rudolf Weiss) — немецкий живописец, типограф, графический дизайнер и поэт.
Вайсс учился в Академии изящных искусств Карлсруэ, затем в Академии Жюлиана, выпустил свой первый сборник стихов. В 1895 году он начал свою деятельность в области книжного искусства с разработки шрифтов для художественного журнала «Пан». Он также работал над оформлением и иллюстрированием различных изданий. В 1907 году он присоединился к Берлинскому сецессиону.
Первые графические работы Вайсса находились под влиянием символизма и югендстиля, а также работ Эдварда Мунка и Феликса Валлоттона. С 1910 года Вайсс все больше определяет себя как живописец, создавая натюрморты, портреты, пейзажи и жанровые сцены. Вайсс разработал множество шрифтов и дизайн монет. В 1907-33 годы Вайсс одновременно с творческой деятельностью преподавал в берлинской Кунстгевербешуле, которая с 1924 г. была объединена с Государственной высшей школой искусств. С 1920-х годов Эмиль Рудольф Вайс был представителем галереи Флехтхайм.
Нацистский режим подверг Эмиля Вайсса гонениям, запретив его картины, а также преподавать, и в 1942 году он умер от сердечного приступа.


Ян ван ден Хукке (нидерл. Jan van den Hoecke, Johannes van den Hoecke) — фламандский художник эпохи барокко, ученик Рубенса.
Молодой художник обучался в мастерской Рубенса, где был одним из главных помощников прославленного живописца. Затем жил и работал в Италии, в Вене при дворе императора Священной Римской империи Фердинанда III Габсбурга. После возвращения в Антверпен Хукке был придворным художником эрцгерцога Леопольда Вильгельма Австрийского. Здесь он выполнил самый важный и сложный заказ — дизайн серии из 12 настенных гобеленов для Леопольда Вильгельма около 1650 года, а также сделал несколько портретов своего сюзерена.
Ян ван ден Хукке — автор ряда монументальных картин, созданных под влиянием Рубенса и А. ван Дейка, как, например, «Триумф Давида» (1635). Он писал картины на библейские, мифологические и аллегорические сюжеты, алтарные картины для церквей Фландрии.
Его брат — художник-баталист Роберт ван ден Хукке (1622—1668).


Петрус Вандрей (нем. Petrus Wandrey), полное имя Ульрих Карл Петер Вандрей (Ulrich Carl Peter Wandrey) — немецкий художник-цифровизатор.
В молодости он оказался под влиянием сюрреализма, движения поп-арт и дадаизма. Но позже Вандрей настолько впечатлился культурой науки, техники и цифровых изображений, что стал одним из пионеров движения диджитализма.
В своих работах Вандрей часто использует цифровые комбинации, последовательности пикселей и даже компьютерный мусор.


Аксели Галлен-Каллела (фин. Akseli Gallen-Kallela), урожденный Аксель Валдемар Галлéн (швед. Axel Waldemar Gallén) — финский художник шведского происхождения.
Он обучался в академии Жулиана в Париже, путешествовал по Африке, а позже разрабатывал дизайн флагов, гербов и униформы для армии независимой Финляндии.
Аксели Галлен-Каллела является представителем живописи национального романтизма и северного модерна Финляндии 1880-1910 годов. В своём творчестве он использовал символику и художественные приемы стиля модерн. Неприукрашенное изображение болезней, страданий и социальных невзгод было частью натуралистической концепции искусства, которой Галлен-Каллела следовал с начала своей карьеры. Он часто писал суровую жизнь, часто с элементами христианского символизма.


Александер Гербиг (нем. Alexander Gerbig) — немецкий художник-экспрессионист, график и художник-декоратор.
Гербиг успешно работал художником-декоратором, учился в Королевской школе искусств и ремесел в Дрездене, а затем в Королевской академии художеств в Дрездене, совершал учебные поездки по Европе и получал различные награды за свои живописные работы.
Во время Первой мировой войны он служил солдатом и делал многочисленные зарисовки событий, свидетелем которых он стал. В 1920-х Гербиг провел несколько успешных выставок, активно общался почти со всеми художественными объединениями того времени. В годы власти национал-социалистов в Германии творчество Гербига было объявлено дегенеративным, картины его были изъяты из музеев и ему было запрещено рисовать. Однако в 1945 году он стал почетным председателем секции изобразительного искусства Культурной ассоциации города Зуль.


Иоганн Каспар Гертерих (нем. Johann Caspar Herterich) — немецкий художник последней трети XIX века. Он известен как исторический и жанровый живописец, а также преподаватель в Мюнхенской королевской академии художеств.
Гертерих, помимо полотен по исторической, религиозной и жанровой тематике, создал ряд портретов. В его работах присутствовали драматические сцены, сентиментальные жанровые сцены из семейной жизни. Художник активно участвовал в движении «Искусство и ремёсла» и занимался проектированием люстр и других декоративных элементов. В числе учеников мастера был его младший брат Людвиг фон Гертерих, который тоже стал известным художником.


Вольфганг Герциг (нем. Wolfgang Herzig) — австрийский художник и скульптор, известный критическим изображением социальных реалий. В своих фигуративных картинах он обращает внимание на слабости человека в повседневной жизни.
В работах Герцига ощущается социальная критика, но он никогда не превращает своих героев в карикатуры. Со временем художник пришел к своеобразной двухмерной форме пластики.


Рольф Гит (нем. Rolf Gith) — немецкий художник, рисовальщик и дизайнер. Он изучал живопись в Университете изящных искусств в Гамбурге. Занимался преподавательской деятельностью в разных высших учебных заведениях. Гит является членом ассоциации художников Германии.
Рольф Гит работал в разных жанрах: увлекался обнаженной натурой, рисовал портреты окружающих его людей, а также многочисленные автопортреты. С 1996 года центральными темами в его творчестве становятся цвет и свет.


Франц Пауль Гласс – немецкий коммерческий художник, иллюстратор и дизайнер шрифтов. С 1909 по 1910 год жил в Италии. Затем поселился в Мюнхене в качестве свободного художника, графика, дизайнера рекламы и дизайнера интерьеров. В 1914 году Гласс вместе с Валентином Зиетарой, Фридрихом Хойбнером, Карлом Моосом, Эмилем Преториусом и Максом Шварцером основал группу художников «Шесть», а также был членом второй формации этой группы, основанной в 1924 году. Он был членом Немецкого общества христианского искусства, мюнхенской ассоциации художников Der Bund, Мюнхенского кооперативного общества художников, Мюнхенской художественной ассоциации, Ассоциации имперских художников Германии и Конференции христианского искусства в Мюнхене. В 1922 году он был членом комитета художников Немецкой торговой выставки в Мюнхене. Гласс оформлял выставочные и рекламные плакаты, в том числе для объединения мюнхенских художников-плакатистов «Шестерка», роскошной автомобильной компании «Дион Монополь», немецкой выставки пивоваренного завода в Мюнхене и др.


Александр Яковлевич Головин, выдающийся русский художник, сценограф и декоратор, родился в семье московского священника. Его талант к живописи проявился рано, благодаря встрече с ботаником и художником Николаем Железновым, который и раскрыл юного Головина миру искусства. Особое влияние на формирование его творческой манеры оказали учёба в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где Головин встретил таких мастеров, как Левитан и Коровин, и работа с Василием Поленовым.
Головин известен своим уникальным стилем, объединяющим русские национальные традиции и европейский модерн, что нашло отражение в его работах для театра и живописи. Его сценография к операм и балетам, таким как "Ледяной дом", "Борис Годунов", "Лебединое озеро", и "Русалка", получила высокую оценку за глубокое понимание национальных традиций и потрясающее колористическое решение. Работы Головина украшают многие музеи, в том числе Третьяковская галерея и Русский музей, где хранятся его знаменитые произведения, включая портреты и пейзажи.
Александр Головин также известен своим вкладом в книжную графику, создав иллюстрации к произведениям Э. Т. А. Гофмана. Его работы отличаются исключительным чувством стиля, сценической интуицией и неисчерпаемой фантазией, что сделало его одним из ведущих мастеров русского театрально-декорационного искусства.
Приглашаем коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата подписаться на обновления, связанные с Александром Яковлевичем Головиным, чтобы не пропустить информацию о новых продажах произведений и аукционах. Подписка позволит вам быть в курсе самых актуальных событий, связанных с этим знаменитым художником.


Вернер Готайн (нем. Werner Gothein) — немецкий живописец, скульптор, гравер и керамист-дизайнер.
Готайн изучал искусство в Берлине, освоил технику живописи, скульптуры и гравюры по дереву. В 1920-е годы он стал заниматься проектами керамических предметов для Государственной мануфактуры майолики Карлсруэ и керамических фабриках Фельтен-Вордамм.
В 1937 году в рамках нацистской кампании «Дегенеративное искусство» графика Готайна была изъята из музеев и коллекций Германии, большинство из них впоследствии были уничтожены. После окончания Второй мировой войны художник продолжил создавать гравюры на дереве.


Уильям Данлэп (англ. William Dunlap) — американский драматург, театральный постановщик, художник, историк.
Уильям Данлэп был пионером театра молодой страны. Он руководил двумя самыми ранними и самыми известными театрами Нью-Йорка: Театром на Джон-Стрит и Театром в Парке. За свою жизнь он поставил более шестидесяти пьес, большинство из которых были адаптациями или переводами французских и немецких произведений. Но среди них были и оригинальные, основанные на американских темах с американскими же персонажами. В 1832 году Данлэп опубликовал «Историю американского театра» в двух томах.
В 1825 году Данлэп был одним из основателей Национальной академии дизайна и преподавал в ее школе. И сегодня Данлэп наиболее известен своим энциклопедическим трехтомником «История возникновения и прогресса искусства дизайна в Соединенных Штатах». Книга была опубликована в 1834 году и сейчас является бесценным источником информации о художниках, коллекционировании и художественном творчестве в стране того исторического периода.


Шарль Эдуар де Бомон (фр. Charles Edouard De Beaumont) — французский художник-реалист, акварелист и литограф.
Бомонт иллюстрировал классические книги своєй эпохи, Был постоянным и очень популярным автором парижских периодических журналов. Широко известен своими гумористическими, а иногда и сатирическими сценами парижской жизни.


Соня Делоне-Терк (фр. Sonia Delaunay-Terk) — русско-французская художница и дизайнер еврейского происхождения. Имя Соня Терк, под которым она известна, она получила в 1890 году после того, как ее удочерил дядя. В литературе ее также называют Соней Делоне. Она считается представителем геометрической абстракции. Среди ее художественных образцов для подражания Винсент Ван Гог и Поль Гоген. С 1912 года она вместе со своим мужем Робером Делоне разрабатывала так называемый орфизм.


Фортунато Деперо (итал. Fortunato Depero) — итальянский художник, дизайнер, скульптор и поэт футуристического направления. В 1913 году Деперо приезжает в Рим, где знакомится с футуристами Джакомо Балла и Умберто Боччони.
Фортунато Деперо в начале 1920-х годов пробует свои силы как художник в коммерческой рекламе, разрабатывает театральные костюмы, работает для журналов и как декоратор помещений, участвует во многих художественных выставках.


Марсель Джефферис (фр. Marcel Jefferys) — бельгийский художник-импрессионист. Рисовал фигуры, жанровые сцены, пейзажи и натюрморты маслом и акварелью, делал офорты. На его картинах часто изображены праздничные манифестации со множеством персонажей. Он также был дизайнером мебели, обоев, тканей, гобеленов и интерьеров для компании Vanderborght в Брюсселе.


Пол Дом (нидерл. Pol Dom), урожденный Паулус Людовикус Каролус Дом (нидерл. Paulus Ludovicus Carolus Dom) — бельгийский и нидерландский живописец и иллюстратор.
Он учился в Королевской академии изящных искусств Антверпена, жил в Бельгии и в Нидерландах, в 1936 году получил гражданство Голландии и до конца жизни жил в Гааге.
Пол Дом был разносторонним художником. Он занимался графикой и живописью и писал портреты, городские пейзажи и зарисовки, жанровые сценки. Одновременно он был политическим карикатуристом и иллюстрировал книги. В период с 1917 по 1956 год Дом проиллюстрировал сотни книг, в основном детских.


Йоханна Дюме (фр. Johanna Dumet) — французская и немецкая художница и дизайнер, живет и работает в Берлине.
Она окончила факультет дизайна одежды в Ла Каладе, Марсель, Франция. Дюме использует различные техники, например, бумагу, окрашенную гуашью, наклеенную на холст, создает также бумажные скульптуры. Она известна тем, что пишет импульсивно, с сильным чувством потока и без ограничений.


Антанас Жмуйдзинавичюс (лит. Antanas Žmuidzinavičius) был выдающимся литовским художником и коллекционером, оставившим значительный след в искусстве и культуре Литвы. Он проявил себя не только как талантливый живописец, но и как активный участник культурной жизни своей страны. Он был одним из организаторов Литовского художественного общества и активно участвовал в преподавательской деятельности, способствуя развитию искусства в Литве.
Его творческое наследие включает в себя около 2000 работ, среди которых преобладают пейзажи, отличающиеся лиризмом и идеализацией природы. Жмуйдзинавичюс также был активным участником в создании проекта литовского флага, что подчеркивает его вклад не только в искусство, но и в национальное движение Литвы.
Особенно заметный след в истории оставил Жмуйдзинавичюс своей коллекцией масок и малой пластики, изображающих чертей, на основе которой был создан уникальный Музей чертей в Каунасе. Этот музей является единственным в своем роде и привлекает внимание не только исследователей искусства, но и широкой публики.
Жмуйдзинавичюс также оставил после себя автобиографическую книгу "Палитра и жизнь", которая дает уникальное представление о его жизни и творчестве, а также о культурной жизни Литвы того времени.
Его наследие продолжает жить не только через его произведения искусства и музей, но и через работу его правнука, Ромаса Жмуйдзинавичюса, который также является признанным художником.
Для тех, кто интересуется искусством и историей Литвы, а также для коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата, изучение жизни и творчества Антанаса Жмуйдзинавичюса открывает новые горизонты понимания культурного наследия региона. Подписывайтесь на обновления и не пропустите возможность узнать о новых продажах произведений и аукционах, связанных с Антанасом Жмуйдзинавичюсом.


Николай Николаевич Жуков был выдающимся советским графиком, народным художником СССР, лауреатом государственных премий, чье творчество оказало значительное влияние на искусство XX века. Родившийся в 1908 году, Жуков проявил себя как талантливый иллюстратор, работая с ведущими изданиями своего времени и создавая знаковые образы, воплощённые в плакатах, графических работах и иллюстрациях к книгам. Его работы, отмеченные гран-при на всесоюзных и международных выставках, заняли достойное место в культурном наследии.
Военные годы стали переломными в жизни Жукова. Участие в Великой Отечественной войне, в том числе работа на фронте как военный корреспондент, вдохновило его на создание мощных агитационных плакатов и портретов, которые сыграли важную роль в поднятии боевого духа солдат и гражданского населения. Такие работы, как «Отстоим Москву!», «Выстоять!», «Бей насмерть!», стали историческими символами стойкости и героизма советского народа.
После войны Жуков продолжил свою деятельность, участвуя в создании литературных и художественных проектов, в том числе иллюстрируя книги, такие как знаменитая «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. Его вклад в развитие советского искусства был отмечен множеством наград и титулов, включая звание народного художника СССР и многочисленные государственные премии.
Оригинальные графические работы и плакаты Николая Николаевича Жукова находятся в ведущих музеях России, включая Государственную Третьяковскую галерею и Русский музей, где они продолжают вдохновлять новые поколения посетителей.
Если вас интересует искусство Николая Николаевича Жукова и вы хотели бы узнать о предстоящих выставках его работ, аукционах или продажах, подпишитесь на наши обновления. Мы обещаем держать вас в курсе всех значимых событий, связанных с наследием этого выдающегося художника.


Жэнь Жун (нем. Ren Rong) — китайский художник-модернист и скульптор, учился в Дюссельдорфской академии художеств, с 1980-х годов живет и работает в Германии.
Он известен своими инсталляциями, скульптурами из металла, вырезанными бумажными и деревянными произведениями.
Основное внимание в искусстве Жэнь Жун уделяет фигурам людей-растений, сочетанию гермафродитных, цветочных и человеческих форм, которые художник разрабатывал на протяжении многих лет.


Борис Иосифович Жутовский был выдающимся русским художником, чья карьера охватывала советский и постсоветский периоды. Родившийся в 1932 году в Москве, он получил образование в Московском полиграфическом институте и стал известен благодаря своему уникальному стилю в живописи и графике.
Жутовский известен как мастер абстрактного искусства и портретной живописи. Он автор знаменитого цикла портретов «Последние люди империи», в котором представлены выдающиеся личности СССР и России. Этот проект продолжался более 30 лет и включал в себя свыше 300 портретов, выполненных в технике черного карандаша на бумаге.
В течение своей карьеры Жутовский также активно занимался экспериментами в различных формах искусства, включая панно-ассамбляжи и эротические скетчи, которые также нашли отражение в его автобиографической книге «Как один день».
Борис Иосифович Жутовский скончался в 2023 году, оставив после себя значительное наследие в российском искусстве. Его работы хранятся в многих галереях и частных коллекциях. Если вы желаете узнавать последние новости о выставках и аукционах, связанных с его творчеством, подписывайтесь на наши обновления.


Рейнис Зустерс (лат. Reinis Zusters) — австралийский художник латышского происхождения, живший и работавший в Австралии.
Он написал множество ярких больших пейзажей Австралии, передавая богатую природу и цвета этой страны. Особенно вдохновляли художника Голубые горы, которым он посвятил триптихи.
К двухсотлетию Австралии в 1988 году Зустерс завершил свою главную работу — серию масштабных эпических панно под названием «Рождение нации».
Его работы представлены в многочисленных государственных и частных коллекциях в Австралии и за рубежом.


Петер Икенс (нидерл. Peter Ykens, также пишется Pieter Eijckens, Eyckens и Eykens) — фламандский художник эпохи барокко, член Гильдии Святого Луки.
Его отцом был художник и скульптор Йоханнес Икенс (1613-1680), который обучил сына живописи. Со временем Петер стал получать заказы на роспись алтарей в Антверпене и Мехелене, создав множество запрестольных образов. Петер Икенс также писал портреты, в том числе портрет короля Испании Карла II, и картины на исторические темы, делал дизайн для гобеленов, а также сотрудничал с пейзажистами и художниками натюрмортов.
В 1689 году Петер Икенс был избран деканом Гильдии Святого Луки. Он обучил около 30 учеников, его старший сын Ян Франс тоже стал художником.


Петер Кандид (нидерл. Peter Candid) — фламандский художник-маньерист, дизайнер гобеленов, рисовальщик и скульптор.
Питер Кандид работал преимущественно в Италии и Германии. Он был художником при дворе Медичи во Флоренции и при баварском дворе герцога Вильгельма V и его преемника Максимилиана I в Мюнхене.
Его живописные работы варьируются от исторических картин , портретов, мифологических сцен и аллегорий. Он создал большие запрестольные образы, а также сложные декоративные проекты.
Стиль Кандида характеризовался сочетанием итальянских и фламандских влияний, с особым акцентом на детальное, реалистичное изображение человеческой формы.


Луи Каррожи, более известный как Кармонтель (фр. Louis Carrogis, Carmontelle) — французский художник, дизайнер сада, архитектор, драматург и изобретатель.
Кармонтель был простого происхождения, но разносторонне одарён. Он написал несколько пьес и три романа, создавал портреты исторических личностей. Прославила его картина с изображением маленького Моцарта за клавиром. На службе у Луи-Филиппа I, герцога Орлеанского, он отвечал за театральные представления для семьи в качестве сценографа и постановщика.
Кармонтель является проектировщиком и дизайнером одного из самых ранних образцов французского ландшафтного сада в Париже, известного сейчас как Парк Монсо. При проектировании сада Кармонтель отказался от многих модных в то время тенденций в ландшафтном дизайне, черпая вдохновение в японских прогулочных садах и настаивая на включении иллюзий и фантазий.
Кармонтель также считается изобретателем анимированных изображений. Полупрозрачная лента с изображенными на ней пейзажами медленно перекручивалась с одного рулона на другой на фоне дневного света, таким образом создавая иллюзию прогулок по саду.


Муриль Кёлер-Докмак (нем. Muriel Köhler-Docmac), урожденная Тамшик (Tamschick), псевдоним Мухе (Muche) — немецкая художница, дизайнер и сценограф, живет и работает в Штутгарте.
Она училась в Академии изящных искусств в Мюнхене и в Университете дизайна Карлсруэ по специальности сценография, затем в гимназии Эберхардта-Людвига в Штутгарте. На счету Муриль Кёлер-Докмак — оформление коммерческих помещений и работа в области сценического дизайна, стиля, художественного оформления различных музыкальных видеоклипов и рекламных роликов в стране и за рубежом. Она также создавала дизайн интерьера Мюнхенской театральной академии.
Художница работает в самых различных техниках: рисует, распыляет, создает коллажи и приклеивает материалы на поверхность. Для нанесения сеток она использует перфорированные листы, саморезные трафареты или даже коврик для душа. В ее произведениях видны отсылки и к уличному искусству, граффити и комиксам, а также элементы карикатуры, иллюстрации и поп-арта. Со своими живописными картинами Мухе участвовала в многочисленных выставках в стране и за рубежом.


Герман Кетельхён (нем. Hermann Kätelhön) — немецкий художник первой половины ХХ века. Он известен как рисовальщик-реалист, график, резчик по дереву и керамист.
Кетельхён создавал произведения, изображающие людей и природу средней Германии, включая портреты крестьян и зарисовки сцен полевых работ. Его графическая серия «Работа», а также рисунки на тему «Вожди горного дела» исследуют труд шахтёров. Позднее художник перешёл к изображению природы, особенно воды, включая источники, реки, глетчеры и моря.


Карл Фридрих Август фон Клёбер (нем. Carl Friedrich August von Kloeber) — немецкий художник первой половины XIX века. Он известен как живописец и педагог, член Берлинской академии искусств.
Август Клёбер в своих работах предпочитал использовать мотивы из мифологии, что отличало его от многих немецких художников того времени. Он также создавал картины на религиозные и исторические сюжеты. Кроме того, он был автором портретов, в числе его моделей были члены семьи Бетховена. Клёбер получал заказы от прусской королевской семьи и работал над росписью замков, церквей и других объектов. Он также занимался дизайном фарфора, ювелирных изделий и медалей.


Густав Густавович Клуцис, выдающийся художник авангарда, родился в Латвии и стал одним из основоположников советского конструктивизма и фотомонтажа. Его образовательный путь начался в Рижской городской художественной школе, где одним из его учителей был известный импрессионист Вильгельм Пурвитис. Клуцис также служил в царской армии и принимал активное участие в революционных событиях, вступив в ряды Красных латышских стрелков.
Клуцис работал в различных техниках, включая литографию и линогравюру, создавая конструктивистские проекты и плакаты, которые оказали значительное влияние на визуальный ландшафт Советского Союза начала сталинской эры. Его работы, отпечатанные десятками тысяч экземпляров, способствовали формированию нового советского визуального стиля. К сожалению, несмотря на его вклад в советское искусство, Клуцис был арестован и казнен во время политических репрессий.
Некоторые из его известных работ, такие как «Конструкция», «Вертикальная конструкция» и «Динамичный город», демонстрируют его мастерство в области фотомонтажа и конструктивизма. Эти произведения являются важной частью коллекций ведущих музеев мира, в том числе Музея современного искусства (MoMA) и Государственного музея Стедель.
Густав Клуцис остается одной из ключевых фигур в истории советского авангардного искусства, его наследие продолжает вдохновлять новые поколения художников и исследователей.
Подпишитесь на наши обновления, чтобы узнать о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с Густавом Густавовичем Клуцисом.


Макс Иоганн Бернхард Конер (нем. Max Koner) — немецкий художник конца XIX века. Он известен как портретист.
Макс Конер начинал свою карьеру с пейзажей, но затем переключился на фигурную живопись и особенно на портреты. Он написал более 100 портретов, включая тридцать портретов кайзера Вильгельма II. Его заказчиками были не только императорский двор, но и другие аристократические семьи, известные художники, учёные и элита берлинского общества. Конер был одним из наиболее востребованных художников своего времени и получал заказы на дизайн от компании «Штольверк», производителя шоколада в Кёльне.


Франц Корван (нем. Franz Korwan), урожденный Салли Катценштайн (нем. Salli Katzenstein) — изветный немецкий художник-пейзажист еврейского происхождения, относится к Дюссельдорфской школе.
Большинство произведений находится в частных коллекциях.


Виталий Николаевич Куликов — советский и украинский художник последней трети ХХ – начала ХХI веков. Он известен как живописец, график, книжный дизайнер, плакатист, а также педагог, воспитавший за 40 лет преподавательской работы несколько поколений художников и архитекторов.
Виталий Куликов работал в различных жанрах, включая портрет, пейзаж и натюрморт, а также с успехом занимался графикой и дизайном. Он, по мнению критиков, преломил традиции авангардного искусства начала XX века, соединив их с философским взглядом и острым пластическим исполнением.


Карл Отто Лагерфельд (нем. Karl Otto Lagerfeld) — немецкий модельер, дизайнер, фотограф, коллекционер и издатель.
В мире моды Карл оказался случайно, поскольку планировал работать иллюстратором. В свой 21 год он оказался участником Международной премии Woolmark 1954 года и занял первое место за эскиз пальто, что и положило начало его карьере. В последующие 65 лет мода оставалась основой его творчества, хотя он всю жизнь активно самовыражался в других сферах искусства.
В 1987 году Карл снял свою первую рекламную кампанию и увлекся фотографией. В 1999 году он открыл собственную фотостудию в Париже, где сделал бесчисленное количество снимков величайших мировых деятелей искусства и моды. Многие фотографии Карла были также использованы в книгах по искусству. Карл также был мастером автопортретов: на протяжении всей своей жизни он фотографировал и рисовал свой культовый образ.
Страстный библиофил (его личная библиотека насчитывала 300 тысяч томов), Лагерфельд объединил фотостудию с книжным магазином 7L, а чуть позже открыл издательство EDITIONS 7L, специализирующееся на книгах о дизайне и фотографии. Он также участвовал в различных проектах по дизайну интерьера и архитектуре.
В 1965 году Лагерфельд возглавил итальянский дом моды Fendi, где создавал коллекции одежды из кожи и меха, в 1983 году стал художественным директором французского дома Chanel, — с этими компаниями он имел пожизненные контракты. В 1984 году Лагерфельд основал собственный дом моды — Karl Lagerfeld Impression.

































































































































