Graveurs Art contemporain
Jan Leth Aagensen est un artiste danois. Il s'est fait un nom en tant que lithographe et s'est ensuite fait connaître pour ses sculptures.
Jan Leth a été formé à l'Académie royale danoise des beaux-arts sous la direction du professeur Søren Hjort Nielsen de 1965 à 1969. Sa première exposition a eu lieu en 1961 à Kunstnernes Forårudstilling (Exposition de printemps des artistes). Il est membre de plusieurs groupes artistiques : Decembristerne, Kunstnersamfundet og Foreningen Danske Grafikere, l'Association de l'Académie royale danoise des beaux-arts et l'Association des artistes graveurs danois.
Jan Leth a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives, présentant des peintures, des sculptures, des dessins et des installations au Danemark et à l'étranger. Au cours de sa vie, il a reçu de nombreux prix et bourses. L'État danois lui a accordé une bourse économique à vie en 1998. Son travail est représenté dans les collections de galeries au Danemark et à l'étranger.
Luis M. Alonzo-Barkigia est un artiste mexicain contemporain. Il a étudié à l'Académie d'art de Malmö (Suède) et à l'université de l'Illinois à Chicago. Il a reçu la bourse présidentielle de l'UIC, la bourse Larsen pour les arts plastiques.
Ugo Attardi est un peintre, graveur, sculpteur et écrivain italien. En 1941, il s’inscrit à la faculté d’architecture. En 1945, il délaisse l’Académie des beaux-arts, où il s’était inscrit l’année précédente, pour s’établir à Rome où il commence à peindre. En 1948, il crée le mouvement marxiste d’art abstrait Forma Uno. Cette expérience ne dure pas longtemps — il s’agit plutôt d’une période de recherche nécessaire — mais sa nature le pousse vers d’autres réalités et d’autres visions. En 1952 et en 1954, Ugo Attardi participe à la Biennale de Venise. Durant ces mêmes années, Attardi commence son travail de gravure et produit un œuvre complexe, remarqué pour sa maîtrise du dessin et la force des contenus. En 1958, il collabore avec le magazine de politique et de culture Città Aperta, et à partir des premières années 1960, il participe à de nombreuses expositions en Italie et à l’étranger. En 1961, Attardi crée le mouvement Il Pro ed il Contro avec d’autres artistes et critiques d’art. Il participe à toutes les expositions jusqu’en 1965, année où le groupe se sépare. En 1968, Attardi crée ses premières sculptures en bois. À partir des premières années 1970, on trouve de nombreuses œuvres coulées en bronze.
Daniel Authouart est un peintre, dessinateur et lithographe français.
Il a étudié à l'École des Beaux-Arts de Rouen, où il vit et travaille. Authouart est connu pour ses peintures et lithographies hyperréalistes sur des thèmes de la vie contemporaine. Il a également créé des reliures, des affiches et des décors de théâtre.
Belkis Ayón est une artiste-plasticienne et lithographe cubaine.
Ayón est connue pour ses collographies allégoriques très détaillées basées sur les Abakuá, une société afro-cubaine secrète et entièrement masculine. Son travail est souvent en noir et blanc, composé de figures fantômes blanches à la tête oblongue et aux yeux vides en forme d'amande, sur des fonds sombres à motifs.
Virginia Berresford est une artiste et graveur américaine.
Virginia Berresford a étudié à l'Art Students' League avec George Bridgman et à Paris avec Amédée Ozenfant de 1925 à 1930. Berresford était connue pour ses peintures de paysages à la composition forte, à l'utilisation de la couleur et à l'attention portée aux détails.
Dans les années 1950, elle a ouvert une galerie d'art à Edgartown, Martha's Vineyard. Ses œuvres font partie des collections permanentes du Whitney Museum of American Art, du Detroit Art Institute et du Dallas Museum of Art.
Jonathan Borofsky est un artiste américain connu pour ses sculptures et installations publiques qui explorent les thèmes de la conscience humaine, de l'individualité et de l'interconnexion.
Borofsky a étudié à l'université Carnegie Mellon et à l'université de Yale. Dans les années 1970, il est reconnu pour ses œuvres conceptuelles et ses performances, qui intègrent souvent des éléments de langage, de texte et de répétition.
Dans les années 1980, Borofsky a commencé à créer des sculptures publiques à grande échelle, dont beaucoup représentent des figures ou des silhouettes humaines. L'une de ses œuvres les plus célèbres est "Molecule Man", une sculpture de 100 pieds de haut composée de trois figures interconnectées et située à Berlin, en Allemagne.
Les œuvres de Borofsky ont été exposées dans de grands musées et galeries du monde entier, notamment au Museum of Modern Art de New York, au Centre Georges Pompidou de Paris et au Musée national d'art contemporain de Séoul. Il a également créé des œuvres d'art publiques dans des villes telles que New York, Tokyo et Tel Aviv.
Outre son art, Borofsky est connu pour son intérêt pour la méditation et la spiritualité, qu'il intègre souvent dans son travail. Il a publié plusieurs livres sur ces sujets.
Borofsky continue de vivre et de travailler à Ogunquit, dans le Maine, où il entretient un studio et crée de nouvelles œuvres d'art.
Arun Bose est un éminent artiste indien né à Dhaka, qui faisait alors partie de l'Inde britannique (aujourd'hui le Bangladesh). Il a reçu sa formation artistique à Calcutta, au Government College of Arts and Crafts, dont il est sorti diplômé en 1955. Par la suite, il a activement créé et enseigné à Calcutta pendant les sept années suivantes. En 1962, il s'est rendu en Occident où il a appris la gravure et étudié les techniques murales à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Ses nombreuses gravures ont été réalisées à l'aquatinte et à l'eau-forte, avec impression simultanée de couleurs. Il s'installe ensuite à New York, où il étudie au Pratt Graphic Centre et reçoit en 1968 une bourse du Third John D. Rockefeller. Il a également fait partie de l'atelier de Robert Blackburn et a lui-même enseigné la gravure au Queens College.
Les peintures et les gravures d'Arun Bose se caractérisent par des couleurs vives et l'abstraction, ce qui rend son travail unique et important dans le monde de l'art.
Arik Brauer est un peintre, architecte, poète, danseur et chanteur autrichien. Il est cofondateur de l'École viennoise de réalisme fantastique avec Ernst Fuchs, Rudolf Hausner, Wolfgang Hutter et Anton Lehmden.
Il est le père de la chanteuse de jazz Timna Brauer.
Yves Brayer était un peintre et lithographe français connu pour ses paysages, ses portraits et ses natures mortes.
Brayer a étudié à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, puis à Rome. Il a été influencé par l'art classique et inspiré par les paysages méditerranéens, qu'il a souvent représentés dans ses tableaux. Il s'est également intéressé à la culture de la Grèce antique, qui a influencé son œuvre.
Les premières œuvres de Bryeux s'inspirent des mouvements cubiste et surréaliste. Il est l'un des membres fondateurs de l'École de Paris, un groupe d'artistes travaillant dans la capitale française au milieu du XXe siècle. Il était également membre de l'Académie française des beaux-arts et chevalier de la Légion d'honneur.
Les œuvres de Bryeux ont été exposées dans des galeries et des musées prestigieux du monde entier, notamment le Louvre à Paris, le Museum of Modern Art à New York et le National Museum of Western Art à Tokyo. Ses peintures font partie de nombreuses collections privées.
Au cours de sa carrière, Brye a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le Grand Prix de Rome et le Prix de l'Institut de France. Il est considéré comme l'un des artistes français les plus importants du XXe siècle.
Jason Brooks est un artiste britannique contemporain connu pour ses illustrations de mode et ses portraits. Né en 1969, il a étudié à la Chelsea School of Art et à la Central Saint Martins de Londres. Son travail a été publié dans des publications telles que Vogue, Elle et The New Yorker.
Jason Brooks a travaillé avec des marques de mode telles que Chanel, L'Oréal et Christian Dior. Outre son travail commercial, il a exposé ses œuvres dans des galeries du monde entier, notamment à la Saatchi Gallery de Londres et au Musée d'art moderne de Tokyo.
James Brown est un peintre, sculpteur, dessinateur et graphiste américain. Il travaille entre Paris et Oaxaca de Juárez (Mexique). Il a atteint le sommet de sa reconnaissance dans les années 1980 avec une peinture semi-figurative et proche de l'art rupestre. Son travail a évolué au fil des ans, mais il maintient toujours l'équilibre entre tradition et modernisme, attachant une grande importance au fait-main. Il mêle dans ses œuvres des motifs de l'art tribal et des intérêts spirituels. Une grande partie de son travail est non-réaliste, mais contient des scènes ou des objets ou des signes de visages reconnaissables. La ligne entre la représentation et l’abstraction est souvent difficile à cerner dans son travail. Outre les peintures et sculptures, Brown a également produit des séries de gravures à divers moments de sa carrière, et dans les années 1990, il a commencé à utiliser massivement la technique du collage. Le dessin et d'autres œuvres uniques sur papier ont joué un rôle important dans son développement artistique et dans sa production.
Bernard Buffet, artiste français né le 10 juillet 1928 à Paris et décédé le 4 octobre 1999 à Tourtour, Var, est une figure emblématique de l'art expressionniste. Sa réputation s'est construite sur un travail prolifique et diversifié, couvrant des thèmes variés comme les personnages, les natures mortes, les paysages et les intérieurs. Peintre, graveur et aquarelliste, Buffet a également contribué à l'art décoratif et à l'illustration, révélant un talent exceptionnel dès son adolescence et poursuivant une formation formelle à l'École des beaux-arts de Paris.
Dès le début de sa carrière, Buffet a captivé le public et les critiques, organisant sa première exposition personnelle avant même d'atteindre la vingtaine. Son style unique et son engagement envers l'expressionnisme lui ont permis de se distinguer rapidement dans le monde de l'art, où il a été comparé à des géants comme Pablo Picasso. Malgré un début de carrière fulgurant, la perception du public à l'égard de Buffet a évolué au fil du temps, notamment en raison de son mode de vie extravagant qui contrastait avec le contexte économique de l'après-guerre en France. Cela, combiné à une production artistique parfois jugée excessive, a affecté sa réputation.
Malgré ces controverses, Bernard Buffet a laissé une empreinte indélébile sur l'art du XXe siècle, avec plus de 8 000 œuvres à son actif. Son talent a été reconnu internationalement, notamment au Japon où un musée lui est entièrement consacré depuis 1973. Il a également été honoré en France, recevant la distinction de Chevalier de la Légion d'Honneur.
La réévaluation de son œuvre au XXIe siècle témoigne de l'intérêt renouvelé pour son art, particulièrement en Asie et dans les anciennes nations soviétiques. Les expositions récentes et les ventes aux enchères attestent de la vitalité de son héritage, faisant de Bernard Buffet un sujet d'étude et de collection toujours actuel pour les amateurs d'art et les experts.
Pour ceux qui souhaitent rester informés des dernières ventes et événements d'enchères liés à Bernard Buffet, nous vous invitons à vous inscrire à nos mises à jour. Cette inscription vous permettra de recevoir des alertes sur les nouvelles opportunités d'acquérir des œuvres de cet artiste exceptionnel, en vous plongeant davantage dans le monde fascinant de l'art et de la culture.
Fran Bull est un sculpteur, peintre et graveur américain vivant et travaillant à Brandon, Vermont et Barcelone, Espagne. Bull s'est fait connaître à l'origine pour ses peintures photoréalistes réalisées au milieu des années 1970 et 80. À la fin des années 1980, l'art de Bull commence à évoluer vers l'abstraction ou l'expressionnisme néo-abstrait. Stimulée par sa nouvelle approche de la peinture, au milieu des années 1990, Bull a commencé à explorer d'autres médias. Depuis lors, sa production artistique comprend l'art de la performance, la sculpture, les techniques mixtes et la gravure, ainsi que la peinture. Elle a été particulièrement prolifique dans le domaine de la gravure. Bull a produit de nombreuses séries diverses de gravures qui continuent d'être exposées dans le monde entier.
Volker Bußmann est un artiste allemand contemporain connu pour la diversité et l'éclectisme de son œuvre. Il explore différents genres artistiques, notamment la peinture de paysages et de figures, l'op-art et la gravure. Son travail artistique témoigne d'un large éventail d'influences et de styles, ce qui fait de lui un artiste polyvalent et dynamique. Le travail de Bußmann peut incorporer une combinaison d'éléments traditionnels et contemporains.
René Carcan était un peintre, graveur, sculpteur et joaillier belge.
Il a étudié la sculpture à l'Académie de Saint-Josse-Ten-Nod, puis la peinture à l'Académie de Bruxelles.
Carcan a développé un style artistique qui a été comparé à Henri Matisse, et les fresques de Toscane et d'Étrurie ont été l'une de ses principales sources d'inspiration. Carcan était un artiste prolifique et polymorphe, toujours prêt à expérimenter. Outre la gravure, il s'adonnait à la sculpture et à la joaillerie.
Vija Celmins est une artiste américaine d'origine lettone. Elle est surtout connue pour ses peintures et dessins photoréalistes d'objets naturels et artificiels.
Vija Celmins et sa famille ont fui la Lettonie pendant la Seconde Guerre mondiale et se sont finalement installés aux États-Unis. Elle a étudié l'art à la John Herron School of Art d'Indianapolis, puis à l'université de Californie à Los Angeles.
Celmins a commencé sa carrière de peintre dans les années 1960 et, dans les années 1970, elle a développé son style caractéristique de photoréalisme. Elle est connue pour son souci du détail et ses peintures et dessins prennent souvent des mois, voire des années, à être réalisés. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent des images du ciel nocturne, des océans et des rochers.
Celmins a fait l'objet de nombreuses expositions individuelles dans des musées et galeries du monde entier, dont une rétrospective au Centre Pompidou à Paris en 2006. Ses œuvres font partie des collections de nombreux grands musées, dont le Metropolitan Museum of Art de New York, le Museum of Modern Art de New York et la National Gallery of Art de Washington.
Yves Corbassière est un artiste français, graveur, affichiste, scénographe, sculpteur et lithographe, proche de l'Action Painting américain.
Yves Corbassière est l'auteur de plus de 5 000 œuvres. Largement connu aux Etats-Unis, son travail est exposé dans une quarantaine de musées américains.
Outre la peinture, Corbière était également un graveur accompli, travaillant dans diverses techniques telles que l'eau-forte, la lithographie et la sérigraphie. Ses gravures présentent souvent les mêmes formes audacieuses et abstraites et les mêmes couleurs vives que ses peintures.
Dans l'ensemble, l'œuvre de Corbusier se caractérise par son énergie et son dynamisme, ainsi que par une profonde compréhension du potentiel expressif de la couleur et de la forme.
Ray Austin Crooke était un artiste australien connu pour ses vues sereines sur les insulaires et les paysages océaniques, dont beaucoup sont basés sur l'art de Paul Gauguin. Il remporte le prix Archibald en 1969 avec un portrait de George Johnston. Son tableau L'Offrande (1971) fait partie de la collection du Musée du Vatican. Beaucoup de ses œuvres se trouvent dans des galeries australiennes. Il a été nommé membre de l'Ordre d'Australie lors de l'Australia Day Honours de 1993, "en reconnaissance de ses services aux arts, en particulier en tant que paysagiste".
William Glen Crooks est un peintre néoréaliste américain, né en 1952, qui se distingue par son approche contemporaine de la peinture figurative, mettant en lumière des paysages, des scènes urbaines et des marines avec une luminosité et une précision remarquables. Originaire de San Diego, où il a grandi et travaille actuellement à Imperial Beach, William Glen Crooks a su capturer dans ses œuvres l'essence de la vie quotidienne à travers la côte ouest des États-Unis. Ses peintures sont souvent perçues comme des fenêtres interprétatives sur le quotidien, explorant la luminosité et l'opacité de la lumière ainsi que la transparence de l'ombre.
William Glen Crooks emploie des couleurs vives pour créer des peintures figuratives pensives qui semblent irradier de lumière, intégrant des éléments tels que des voitures et des camions pour remplacer la figure humaine et insuffler des caractéristiques humaines à ces objets inanimés. L'artiste exprime un désir que ses œuvres soient perçues comme une réalité observée, plutôt qu'une projection de lui-même, soulignant ainsi une quête de vérité personnelle et artistique au-delà des attentes sociétales.
Son éducation artistique fut autodidacte et enrichie par un bref passage à l'université, où il étudia avec William Bowne de la San Diego State University. Crooks décrit cette période comme marquée par une confrontation avec le modernisme et les mouvements artistiques radicaux post-années 60, ce qui l'a conduit à développer une pratique rigoureuse basée sur le dessin gestuel. Cette pratique autonome a finalement conduit Crooks à explorer la peinture de paysage, domaine dans lequel il a trouvé sa voie et sa voix artistique.
L'influence d'Edward Hopper est notable dans l'œuvre de William Glen Crooks, notamment dans la manière dont il juxtapose la tranquillité et l'activité dans ses compositions, créant des paradoxes captivants entre l'absence et la présence. En outre, son travail est reconnu pour sa capacité à transformer les paysages en métaphores de ses perceptions du monde naturel, en puisant dans les techniques de peintres paysagistes du 19e siècle ainsi que dans les narrations de Hopper, les champs de couleur de Mark Rothko, les techniques libératrices de Wolf Kahn, et le luminisme de John Frederick Kensett.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, les œuvres de William Glen Crooks offrent un regard neuf sur le réalisme contemporain, mêlant nostalgie urbaine et beauté des paysages expansifs avec une profondeur et une sensibilité remarquables. Ses peintures sont des témoignages de la beauté complexe de la vie quotidienne, capturant l'essence de moments souvent négligés avec une précision et une tendresse qui invitent à la réflexion.
Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles œuvres et les événements d'enchères relatifs à William Glen Crooks, offrant aux passionnés d'art une perspective unique sur les développements et les nouvelles acquisitions de cet artiste emblématique du néoréalisme américain.
Juan Manuel De la Rosa est un peintre, graveur et céramiste connu pour ses œuvres sur papier faites à la main. Il a étudié des techniques moins connues de peinture et de fabrication de papier au Japon, en Égypte, au Fiyi et en France ; son papier fait main est généralement fabriqué en lin, en coton ou en chanvre. Grâce à ces approches traditionnelles, il crée des couches et ajoute de nouvelles dimensions à ses œuvres d'art.
plasticien péruvien connu principalement par son travail en peinture et sculpture. C'est l'un des artistes d'avant-garde les plus en vue du Pérou et une figure clé du développement de l'art abstrait en Amérique Latine.
David Diao est un artiste et enseignant sino-américain basé à New York. Il a d'abord été acclamé et attiré l'attention du public avec une exposition à la Paula Cooper Gallery en 1969. Il est connu pour sa simplification de la forme, ses compositions minimales et ses utilisations de texte stylisé et de typographie. Le travail de Diao a été inclus dans la dOCUMENTA 13. Son travail est présenté dans la collection du Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, du MoMA, du Whitney Museum of American Art, du SFMOMA, de la collection du conseil public de Rennes, entre autres. Diao a enseigné à la Cooper Union au début des années 70 et faisait alors principalement de la peinture sur champ de couleur faite en étalant de la peinture sur une grande toile. En 2008, il a eu sa première exposition en Chine. En 2012, il a été élu à la National Academy of Design. Il a reçu le prix Foundation for Contemporary Arts Grants to Artists (2015).
Miodrag Djuric (orthographe monténégrine : Миодраг Ђурић), connu sous le nom de Dado, était un artiste né au Monténégro qui a passé la majeure partie de sa vie et de sa carrière créative en France. Il est particulièrement connu en tant que peintre mais a également été actif en tant que graveur, dessinateur, illustrateur de livres et sculpteur.
Tomory Dodge est un artiste américain. Il est diplômé du California Institute of the Arts de Valencia, Californie, en 2004. Auparavant, il a eu une exposition personnelle à la galerie Taxter & Spengemann à New York. Il peint des paysages d'influence surréaliste, la peinture étant largement appliquée au pinceau ou au couteau.
Patrick Dupré est un artiste français d'op-art et d'art cinétique.
En 1964, alors qu'il travaille pour l'entreprise d'aluminium Pechiney à Paris, il crée sa première œuvre "Skyscraper" sur une plaque d'aluminium en utilisant du caoutchouc, de l'encre, un aiguiseur, une lame et un couteau Shabu. Dans les années 1970, il développe déjà sa propre technique de gravure sur des feuilles d'aluminium. Au cours de ces mêmes années, Dupré a également inventé une nouvelle méthode de gravure industrielle sur de l'argent, de l'or et des bols en métal. Il crée des gravures artistiques à la main, des gravures sur cuivre, des héliogravures et des gravures à la pointe sèche. Depuis 2012, Dupré produit des bijoux de style Op-Art à partir de son travail et vit dans la campagne française.
Klaus Eberlein était un graphiste, illustrateur et sculpteur céramiste allemand. Il a d'abord suivi une formation de chromolithographe. De 1962 à 1968, il fréquente l'Académie des Beaux-Arts de Munich et, à partir de 1968, il est l'élève de Hermann Kaspar et reçoit un diplôme final de l'Académie. Eberlein était membre de l'Association pour la gravure originale, de l'Association des artistes de Dachau et de l'Association des artistes de Munich. En 2013, il a été accepté dans l'association littéraire sud-allemande Münchner Turmschreiber.
Erro, de son vrai nom Guðmundur Guðmundsson, est un peintre islandais contemporain.
Erro a étudié la peinture aux académies d'art de Reykjavik et d'Oslo entre 1952 et 1954. Il s'installe ensuite en Italie, où il étudie l'art de la mosaïque à Florence et à Ravenne jusqu'en 1958.
Erro a participé à la Biennale de Venise en 1986. En 1989, il a fait don d'une grande partie de ses œuvres au musée d'art de Reykjavik.
Le style des peintures créées par Erro se situe à la frontière entre le surréalisme et le pop art. Le thème principal de ses peintures est la représentation de la civilisation moderne, de sa perfection technique et de son inhumanité. Il utilise également des techniques de bande dessinée et des thèmes de science-fiction dans son travail.
Esteban Fekete était un peintre hongrois, allemand et argentin. Il a travaillé et expérimenté différentes techniques - gravures sur bois colorées, peintures à l'huile sur toile, bois ou organélite. Dans ses peintures, nous voyons le monde des gens, des animaux et de leur environnement.
Paula Figueiroa Rego est une artiste plasticienne britannico-portugaise, surtout connue pour sa peinture et ses gravures.
Le style de Paula Rego est passé de l'abstraction au figuratif, devenant de plus en plus réaliste. Elle travaille beaucoup le pastel et la gravure. De style réaliste et fantastique, voire cruel ou choquant, ses œuvres font souvent référence aux contes traditionnels de son enfance portugaise, aux thèmes féministes ou à des éléments autobiographiques.
Barry Flanagan est un sculpteur et graveur britannique.
À partir des années 1980, son œuvre connaît un essor sans précédent. Sa série de sculptures de lièvres, inspirées des Two trained hares de Ludwig Nick (1873-1936), lui attirent la notoriété. Ses sculptures monumentales investissent les plus grands musées du monde : Londres, Tokyo, New York, Paris… En 1980 a lieu sa première exposition de bronzes à la galerie Durand Dessert. En 1982, Barry Flanagan avait représenté la Grande-Bretagne à la Biennale de Venise et exposé un lièvre de 2,50 mètres de long à la Documenta VII de Kassel. En 1984 il participe au Liverpool Garden Festival, à cette occasion il produit des sculptures de marbre disposées au Watlington Park, quatre sculptures de bronze (Baby Elephant, Hare on Bell, Nine Foot hare, Horse and Cougar). En 1987, il est élu associé de la Royal Academy de Londres.
Ernst Fuchs est un artiste autrichien : peintre, dessinateur, graveur, sculpteur, architecte, scénographe, compositeur, poète, chanteur et l'un des fondateurs de l'École de Vienne du réalisme fantastique. En 1972, il achète, à Hütteldorf, la villa d'Otto Wagner, architecte de l'Art nouveau, qu'il restaure et transforme. Le Musée Ernst Fuchs y est inauguré en 1988.
Klaus Fussmann est un peintre et graphiste allemand contemporain. De 1957 à 1961, il étudie à l'école Folkwang d'Essen et de 1962 à 1966 à l'Académie des beaux-arts de Berlin. De 1974 à 2005, Klaus Fußmann a occupé un poste de professeur à l'Université des Arts de Berlin. En 2004, il a créé les peintures monumentales Vue de Berlin Mitte et Paysage dans l'Uckermark pour la salle Ullstein de l'Axel-Springer-Haus sur Rudi-Dutschke-Strasse à Berlin-Kreuzberg, et en 2005 la peinture monumentale du plafond Nuages dans la salle de Miroirs du Museum für Kunst und Business à Hambourg. Klaus Fussmann est membre de l'Académie libre des arts de Hambourg depuis 1989 et membre de l'Association allemande des artistes. D'importantes présentations de son travail ont lieu en 1972 à la Nouvelle Galerie Nationale de Berlin, 1982 à la Mathildenhöhe de Darmstadt, 1988 à la Kunsthalle Emden, 1992 à la Kunsthalle Bremen, 2003 au Ostwall Museum de Dortmund. Lui et son travail ont reçu plusieurs prix. Les œuvres de Klaus Fussmann font partie des collections du musée Gunzenhauser de Chemnitz, de la Pinakothek der Moderne de Munich, du musée d'art moderne de Francfort-sur-le-Main et du musée national d'art et d'histoire culturelle du Schleswig-Holstein au château de Gottorf.
David (Dudu) Gerstein est un peintre, sculpteur, dessinateur et graveur israélien.
Gerstein a reçu une large éducation : il a étudié à l'Académie Bezalel, puis à l'École des Beaux-Arts de Paris, à New York il a poursuivi ses études à l'Art Students League, et en 1974 il a reçu un diplôme de la St Martin's School of Art de Londres. Il travaille librement sur tous les supports : gravure, peinture, sculpture, dessin, peintures murales et créations monumentales.
Dans les années 1970, Gerstein commence à expérimenter des œuvres tridimensionnelles, laissant des fragments découpés suspendus dans l'espace. Après de nombreuses innovations, David a commencé à créer des sculptures murales en utilisant la découpe au laser et la peinture automobile. Il crée sa propre forme de pop art et acquiert une réputation internationale pour son style caractéristique avec des images colorées de nombreux cyclistes, papillons, danseurs, coureurs et autres. Avec l'avènement de l'informatique, il a pu convertir ses dessins en gabarits parfaitement formatés qui peuvent être reproduits fidèlement dans un atelier de métallurgie.
Les sculptures monumentales reconnaissables de Gerstein sont visibles dans les villes du monde entier. Sa sculpture de rue Momentum est la plus haute sculpture publique de Singapour.
Franz Gertsch est l'un des artistes contemporains les plus remarquables de Suisse. Tout au long de sa carrière, il a produit un large éventail de peintures et d'œuvres graphiques dans lesquelles il tente de trouver une approche particulière de la réalité. Bien que l'auteur utilise des photographies ou des projections de diapositives comme points de départ, les tableaux obéissent à une logique propre qui recherche la justesse de tous les éléments. Les gravures sur bois occupent également une place particulière dans l'œuvre de Franz Gertsch.
Ekkeland Götze est un peintre, graveur et artiste conceptuel allemand. Après une formation de sérigraphe, il se forme comme ingénieur industriel par correspondance. Götze peignait pendant son temps libre, mais il n'était pas autorisé à exposer en raison de la réglementation en vigueur en Allemagne de l'Est - formellement, il était graveur, pas peintre. En raison de ces restrictions, il a déposé une demande de permis de sortie en 1985 qui a été accordée en 1988. En 1989, Götze a commencé à travailler sur un projet appelé "Erde" ("Terre"). Il recueille des échantillons de sol sur des sites extraordinaires de l'histoire humaine à travers le monde et les applique sur du papier, du mortier de chaux ou d'autres fonds, en utilisant une technique standardisée et développée par lui-même qu'il appelle « terragraphie » : il broie le sol, le mélange avec un liant puis l'applique en utilisant une technique similaire à la sérigraphie. Tous les fonds sont carrés et de taille identique. Pour chaque site, les œuvres d'art qui en résultent reçoivent un nom individuel qui reflète l'importance du site. Selon Götze, les images capturent "l'esprit et l'énergie" de l'endroit où la terre a été récoltée. Götze dirige un studio à Sendling. Il est membre du Neue Gruppe, une association d'artistes munichois exposant régulièrement au musée Haus der Kunst. En 2018, Götze a reçu le Seerosenpreis, un prix annuel attribué aux artistes visuels par la ville de Munich.