Sculpteurs Art figuratif


Magdalena Abakanowicz était une artiste polonaise, reconnue principalement pour ses sculptures en fibres et ses installations extérieures massives. Née en 1930 à Falenty près de Varsovie, elle a survécu à l'occupation nazie et a vécu sous le régime communiste, périodes pendant lesquelles elle a développé une approche unique de l'art, influencée par les restrictions politiques et sociales de son temps. Abakanowicz a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie où elle a été contrainte de suivre les principes du réalisme socialiste, avant de se tourner vers la sculpture textile dans les années 1960.
Elle est célèbre pour ses œuvres comme "War Games", une série de sculptures monumentales évoquant des thèmes de destruction et de survie, et "4 Seated Figures", des sculptures qui explorent la condition humaine à travers des figures anonymes et incomplètes, reflétant son expérience personnelle et collective du trauma et de la résilience. Ses œuvres sont exposées dans des musées et des espaces publics partout dans le monde, notamment au Parc Grant à Chicago et au Jardin des sculptures de la National Gallery of Art à Washington, DC.
Abakanowicz a également été honorée de nombreux prix tout au long de sa carrière, affirmant son influence dans le monde de l'art contemporain jusqu'à son décès en 2017. Ses sculptures restent des témoignages puissants des impacts de l'histoire sur l'expression individuelle et collective.
Pour recevoir des mises à jour sur les ventes et les événements liés aux œuvres de Magdalena Abakanowicz, inscrivez-vous à notre newsletter. Ne manquez aucune occasion d'acquérir des pièces uniques et de participer à des enchères exclusives. Restez connecté au monde fascinant de l'art et enrichissez votre collection. Inscrivez-vous dès maintenant !


Wolfram Aïchele était un artiste du Bade-Wurtemberg, dans le sud de l'Allemagne, fils du célèbre artiste animalier Erwin Aichele. Après une formation de sculpteur, il étudie l'art religieux et byzantin, s'inspirant de ses pèlerinages en Serbie, au Kosovo, en Macédoine et au Mont Athos. Aïchele s'est concentrée sur la peinture d'icônes à la détrempe à l'œuf, dans le but de faire revivre le style iconographique pur corrompu au XIXe siècle. Il s'installe ensuite à Paris, où il explore diverses influences telles que l'art populaire d'Europe de l'Est, les miniatures persanes et les artistes modernes comme Chagall et Klee. Le travail d'Aïchele est passé à un mélange unique d'art figuratif et abstrait, principalement exprimé à travers des aquarelles et des collages peints.


Harold Ambellan est un peintre et sculpteur américain.
Il a étudié la sculpture et les beaux-arts à Buffalo avant de s'installer à New York. La figure humaine est au cœur de l'œuvre d'Harold Ambellan. Il a créé des figures monumentales et a beaucoup peint, laissant des milliers de dessins. Ambellan a été l'un des participants au Federal Art Project de Roosevelt, qui a engagé des centaines d'artistes pendant la Grande Dépression, lesquels ont créé collectivement plus de 100 000 peintures et plus de 18 000 sculptures.
Ambellan est resté attaché à la figuration, tant dans ses sculptures que dans ses peintures. Il est élu président de la Sculptors Guild of America en 1941 et, la même année, ses œuvres sont exposées dans le cadre d'expositions collectives au Metropolitan Museum of Art de New York et à l'Academy of Fine Arts de Philadelphie.
En 1944, Ambellan participe à la libération de la Normandie au sein de la marine américaine, puis enseigne l'art tridimensionnel à la Workshop School de New York. En 1954, pour des raisons politiques, Ambellan s'installe en France et y reste jusqu'à la fin de sa vie, travaillant et exposant dans toute l'Europe.


Edgar Augustin était un peintre et sculpteur allemand.
Augustin a étudié la sculpture à Münster avec Karl Ehlers, puis a été l'élève du maître Gustav Zeitz à Hambourg. Son œuvre comprend des représentations figuratives partiellement abstraites en bronze, en bois et en plâtre, ainsi que des peintures, des dessins et des graphiques. Certaines des sculptures d'Edgar Augustin se trouvent dans des espaces publics à Hambourg et dans d'autres villes.
Edgar Augustin était membre de l'Académie libre des arts de Hambourg et de l'Association spéciale des artistes en Allemagne. Dans la seconde moitié du XXe siècle, Augustin a été l'un des pionniers de la sculpture figurative sur bois, dont il est considéré comme le plus important représentant.


Janis Avotins est un artiste letton né à Riga en 1981. Il a étudié à l'Académie d'art de Lettonie et au Royal College of Art de Londres. Avotins travaille sur différents supports, notamment la peinture, le dessin et la sculpture, et son travail se caractérise par une approche expérimentale de la forme et de la technique. Il a été reconnu pour ses expositions dans des galeries internationales, notamment les Serpentin Galleries à Londres et la Biennale de Venise.


Kenjiro Adzuma (japonais : 吾妻 兼治郎) est un sculpteur abstrait japonais connu pour son approche avant-gardiste et innovante de la sculpture et de l'installation, l'un des plus importants artistes japonais de l'après-Seconde Guerre mondiale. Il a également vécu et travaillé en Italie pendant de nombreuses années. Il a étudié la sculpture à la Graduate School of Art de l'université de Tokyo et à l'Académie des beaux-arts de Brera à Milan, où il a suivi les cours de Marino Marini.
Kenjiro Adzuma est une figure clé du mouvement artistique japonais connu sous le nom de Mono-ha (School of Things) à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Les artistes du Mono-ha ont exploré la relation entre les matériaux naturels et industriels, les juxtaposant souvent pour créer des installations qui suscitent la réflexion.


Jennifer Bartlett est une artiste américaine. Son travail combine style abstrait et figuratif.
Jennifer Bartlett est surtout connue pour ses peintures et ses gravures d'objets, en particulier les maisons d'exécution, dans un style qui combine des éléments à la fois figuratif et abstrait.


Ulrich Beier est un sculpteur nord-allemand qui jouit d'une grande réputation dans sa région du Schleswig-Holstein et à Hambourg. De 1945 à 1948, il étudie la sculpture dans sa ville natale avec Christian Brodersen, puis poursuit ses études à Hambourg avec Richard Steffen, élève d'Aristide Maillol.
Ulrich Bayer est membre du Gruppe 56 depuis 1962.


Thomas Bernstein est un artiste visuel et professeur d'art allemand. De 1978 à 1985, il étudie à l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf. Outre des œuvres figuratives sur papier, le sculpteur, dessinateur et performeur crée également des sculptures anthropomorphes à partir de divers matériaux, principalement du silicone. Le thème dominant de ses performances est le mouvement, le quotidien et l'absurde. Alors que ses œuvres picturales portent sur des questions de communication humaine, il montre des formes abstraites liées au corps dans ses sculptures. On les retrouve dans ses dessins figuratifs de manière plus naturaliste.


Umberto Boccioni était un célèbre artiste italien du début du XXe siècle, un sculpteur d'avant-garde, fondateur et inspirateur du futurisme.
Umberto Boccioni a grandement contribué à la philosophie et à l'esthétique du mouvement. Il a été l'un des créateurs du "Manifeste de la peinture futuriste" et a personnellement développé le "Manifeste de la sculpture futuriste".


Jonathan Borofsky est un artiste américain connu pour ses sculptures et installations publiques qui explorent les thèmes de la conscience humaine, de l'individualité et de l'interconnexion.
Borofsky a étudié à l'université Carnegie Mellon et à l'université de Yale. Dans les années 1970, il est reconnu pour ses œuvres conceptuelles et ses performances, qui intègrent souvent des éléments de langage, de texte et de répétition.
Dans les années 1980, Borofsky a commencé à créer des sculptures publiques à grande échelle, dont beaucoup représentent des figures ou des silhouettes humaines. L'une de ses œuvres les plus célèbres est "Molecule Man", une sculpture de 100 pieds de haut composée de trois figures interconnectées et située à Berlin, en Allemagne.
Les œuvres de Borofsky ont été exposées dans de grands musées et galeries du monde entier, notamment au Museum of Modern Art de New York, au Centre Georges Pompidou de Paris et au Musée national d'art contemporain de Séoul. Il a également créé des œuvres d'art publiques dans des villes telles que New York, Tokyo et Tel Aviv.
Outre son art, Borofsky est connu pour son intérêt pour la méditation et la spiritualité, qu'il intègre souvent dans son travail. Il a publié plusieurs livres sur ces sujets.
Borofsky continue de vivre et de travailler à Ogunquit, dans le Maine, où il entretient un studio et crée de nouvelles œuvres d'art.


Fernando Botero Angulo était un artiste colombien, connu pour sa peinture et sculpture. Ses œuvres se caractérisent par des figures voluptueuses et une esthétique unique, ce qui en fait un pilier de la culture et de l'histoire de l'art moderne. Botero a largement contribué à l'art figuratif, et ses créations sont souvent perçues comme une satire sociale.
Né à Medellín, Fernando Botero a trouvé son inspiration dans l'art européen pendant ses études à Madrid et à Florence. Sa technique distinctive, le « Boterismo », fait de lui une figure emblématique de l'art mondial, ses œuvres ayant été exposées dans plus de 50 villes à travers le monde. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on compte la série « Abu Ghraib » et « La famille présidentielle », exposées dans des musées de renom tels que le Musée national de Colombie et le MoMA.
Fernando Botero a également marqué les esprits par ses sculptures monumentales présentes dans des espaces publics, renforçant son influence dans l'espace urbain et culturel. Sa générosité s'est manifestée par d'importantes donations à des musées et à sa ville natale de Medellín, enrichissant le patrimoine artistique colombien.
Pour les collectionneurs et experts en art, restez informés des nouvelles expositions et des événements de vente aux enchères liés à Fernando Botero en vous inscrivant à nos mises à jour. Ce service vous garantit de ne pas manquer les opportunités liées à l'œuvre de cet artiste exceptionnel.


Peter Brandes est un peintre, sculpteur, céramiste et photographe danois.
L'art de Brandes est abstrait et souvent en couleurs brunes. Il a fait sa percée en tant qu'artiste au début des années 1980. Il a, entre autres, réalisé des œuvres d'art sur la Roskilde Domkirke et des vitraux en mosaïque (verre coloré) dans une église à Nordkap et dans l'église Village of Hope, au sud de Los Angeles. En 1998, il a créé les énormes Roskilde Jars qui se trouvent à l'extérieur de la gare centrale de Roskilde.
Brandes est autodidacte et son art tourne autour des thèmes du christianisme. La mythologie grecque ancienne a également inspiré son art. Brandes a illustré un certain nombre de livres, par exemple l'Iliade d'Homère. Une grande partie des œuvres en céramique de Brandes sont inspirées de l'art et de la mythologie de la Grèce antique.


André E. Bucher était un artiste et sculpteur suisse. Son œuvre comprend de la peinture, des dessins, des illustrations, des gravures sur bois, des collages, du book art, des sculptures, de la photographie, de la tapisserie, de l'art objet et de l'art dans le bâtiment.


Hede Bühl est une sculptrice allemande qui vit et travaille à Düsseldorf. Elle a étudié avec Joseph Beuys et a travaillé dans l'atelier d'Ewald Mataré. Son œuvre a reçu de nombreuses récompenses, notamment le prix Villa Romana (1973), la bourse Villa Massimo (1979) et le prix Käthe Kollwitz de l'Académie des arts de Berlin (2007).


Robert Combas est un artiste contemporain, peintre, sculpteur et illustrateur. Il est l'initiateur, avec Hervé Di Rosa, du mouvement artistique de la figuration libre dont la première publication en 1979 de la revue Bato marque le premier jalon.
Chef de file de ce mouvement en Europe, il est aujourd'hui considéré comme l’un des artistes français contemporains les plus importants depuis les années 1980. Il est le seul artiste français à apparaître chaque année dans le classement Artprice des 500 artistes contemporains les plus cotés au monde.
Une grande rétrospective lui a été consacrée en 2012 au musée d'art contemporain de Lyon, et en 2016 au Grimaldi Forum de Monaco.
Il est aussi musicien et grand collectionneur d'enregistrements musicaux, notamment de vinyles.


Jaqueline de Jong est une artiste, sculptrice et graphiste néerlandaise qui vit et travaille à Amsterdam et à Bourbon, en France.
Dans sa pratique de la peinture, elle passe facilement d'un style à l'autre, de la peinture expressionniste à la nouvelle figuration et au pop art, réitérant des motifs d'érotisme, de désir, de violence et d'humour. Des gravures aux grandes peintures à l'huile, elle montre une fascination pour le grotesque et le macabre, en particulier dans les œuvres plus figuratives représentant des créatures mi-humaines, mi-bêtes. C'est comme si elles révélaient le côté laid ou animal de la nature humaine que nous préférons généralement cacher.


Pavlos Dionyssopoulos est un artiste grec né à Filiatra, en Grèce, en 1930 et décédé en 2019. Il était connu pour ses peintures abstraites uniques et colorées, influencées par les mouvements artistiques du XXe siècle, notamment le surréalisme et l'expressionnisme abstrait.
Dionyssopoulos a étudié l'art en Grèce, puis en France, où il a été exposé aux œuvres d'artistes célèbres tels que Pablo Picasso et Henri Matisse. Son style a évolué tout au long de sa carrière, commençant par des portraits et des paysages réalistes avant de s'orienter vers l'art abstrait.
Il a organisé de nombreuses expositions individuelles et collectives en Grèce et à l'étranger, notamment à Paris, New York et Tokyo. Ses œuvres figurent dans des collections privées et des musées du monde entier.
Dionyssopoulos était membre de la Chambre grecque des beaux-arts et a été décoré de l'"Ordre du Phénix" par le gouvernement grec pour sa contribution aux arts. Il était également écrivain et poète, et ses poèmes ont été publiés dans plusieurs revues littéraires grecques.
Aujourd'hui, Pavlos Dionyssopoulos est considéré comme l'un des artistes grecs les plus importants du XXe siècle, connu pour son style unique et ses contributions au développement de l'art abstrait en Grèce.


Johanna Dumet est une artiste et designer française et allemande qui vit et travaille à Berlin.
Elle est diplômée en design de mode de La Calade, à Marseille, en France. Dumet utilise différentes techniques, comme le papier peint à la gouache collé sur une toile, et crée également des sculptures en papier. Elle est connue pour peindre de manière impulsive, avec un sens aigu du flux et sans limites.


Thomas Duttenhoefer était un sculpteur, dessinateur, graphiste et illustrateur allemand, professeur à l'université de Mannheim.
Outre ses figures humaines, l'œuvre figurative de Thomas Duttenhoefer comprend de nombreuses représentations d'animaux d'une manière délibérément grossière.
Il est membre de la Nouvelle Sécession de Darmstadt, de la Sécession du Palatinat et du groupe Argo de Spire.


Fritz Fleer est un peintre et sculpteur allemand. Il a étudié à l'université des beaux-arts de Hambourg dans la classe d'Edwin Paul Scharf.
En tant qu'artiste indépendant, Fritz Fleer crée des œuvres pour l'urbanisme depuis les années 1950 ; à Hambourg, il a reçu une commande de 17 sculptures de la société municipale de logement SAGA.


Nicolás García Uriburu était un artiste contemporain, un architecte paysagiste et un écologiste argentin. Son travail dans le domaine du land art visait à sensibiliser les gens aux problèmes environnementaux tels que la pollution de l'eau.


Ludwig Gies est un sculpteur, médailleur et professeur d'art allemand. Il est surtout connu pour son crucifix dans la cathédrale de Lübeck, vandalisé en mars 1922 et considéré plus tard comme une œuvre typique de l'art dégénéré, ainsi que son célèbre aigle fédéral (également connu sous le nom d' "Aigle de Gies" ou "Fat Hen") (1953), qui est accroché à l'avant de la salle plénière du Reichstag à Berlin.


Gertrud Goldschmidt, de son nom complet Gertrud Louise Goldschmidt, également connue sous son nom de plume Gego, est une peintre, architecte et sculptrice vénézuélienne d'origine allemande.
Diplômée de l'université de Stuttgart en ingénierie et architecture, elle a émigré au Venezuela au début de la Seconde Guerre mondiale et s'est installée à Caracas. Gertrud Goldschmidt a travaillé dans le domaine du design et de l'architecture. Elle a commencé sa carrière artistique dans les années 1950, en développant son propre style d'abstraction géométrique, qui est devenu un symbole de la modernité artistique au Venezuela.
Gego a ensuite commencé à créer des sculptures et des constructions en treillis métallique, et a également été active dans le domaine de l'art cinétique. En 1969, le musée des beaux-arts de Caracas a exposé son installation tridimensionnelle composée d'un vaste treillis métallique modulaire qui se déploie dans l'espace de la galerie à travers le sol, les murs et le plafond. Goldschmidt est surtout connue pour ses sculptures géométriques et cinétiques réalisées dans les années 1960 et 1970.


Peter Heesch est un peintre et sculpteur abstrait allemand.
Il a étudié à l'école de sculpture sur bois de Berchtesgaden et s'est formé au Zimbabwe et en Norvège. Depuis 1995, il travaille à Munich où, en plus de ses propres œuvres, il réalise dans son atelier des commandes en bois, en pierre et en bronze. L'artiste traite les matériaux avec beaucoup de respect et de sensibilité, et crée principalement des sculptures en bois et en pierre. Heesch recherche la symbiose, l'unité du matériau, de la forme et de l'expression. Dans son expression personnelle, le sculpteur oscille entre le figuratif et l'abstrait. Ses motifs sont souvent des animaux ainsi que des paires de concepts tels que mouvement-repos, léger-lourd, air-eau, dur-mou.
Peter Heesch participe à des expositions individuelles et collectives.


Adam Henein était un sculpteur égyptien.
Henein a reçu la médaille d'État égyptienne, le prix du mérite de l'État et le prix Mubarak en art. Il a également créé le Symposium international de sculpture sur granit à Assouan. La maison d'édition El-Shorouk et le groupe d'édition Skira ont publié un livre complet sur sa vie et ses œuvres.


Wolfgang Herzig était un peintre et sculpteur autrichien connu pour sa représentation critique des réalités sociales. Dans ses peintures figuratives, il attire l'attention sur les faiblesses de l'homme dans la vie quotidienne.
Il y a un sens de la critique sociale dans les œuvres de Herzig, mais il ne transforme jamais ses personnages en caricatures. Au fil du temps, l'artiste est parvenu à une forme particulière de plasticité bidimensionnelle.


Franz Hitzler est un peintre, graphiste et sculpteur allemand, l'un des artistes du mouvement Spur, qui vit et travaille à Munich.
Il a étudié la peinture à l'école d'art d'Augsbourg et à l'Académie des beaux-arts de Munich. En 1963, il a ouvert son propre atelier à Asbach-Beumenheim. L'œuvre de Hitzler ne se distingue pas par sa gaieté, malgré toutes ses couleurs. La couleur envahit le spectateur par des éclairs menaçants. Les éléments figuratifs représentent des grimaces ou des monstres, souvent combinés à des formes d'iconographie chrétienne classique telles que la crucifixion.
Hitzler est l'un des artistes allemands les plus forts et les plus importants. Il a fait l'objet d'expositions majeures dans des musées en Allemagne et aux États-Unis et de catalogues de livres publiés par des éditeurs d'art renommés. Ses œuvres sont largement représentées dans de nombreuses collections publiques et privées, en particulier dans les musées d'art graphique.


Ana Mercedes Hoyos est une peintre, sculptrice et pionnière de l'art moderne en Colombie. Elle commence sa carrière dans un style Pop Art, puis elle s'oriente vers l'art abstrait. Ses œuvres ultérieures se concentrent sur l'héritage afro-colombien et métis.


Andrzej Irzykowski est un peintre, sculpteur et restaurateur polonais qui vit et travaille en Allemagne.
Andrzej a étudié à l'Académie des beaux-arts de Gdansk après un apprentissage de maçon dans des ateliers de conservation. En tant qu'artiste indépendant, Andrzej Irzykowski vit et travaille en Allemagne depuis plus de 30 ans.
La fusion des formes figuratives et abstraites est devenue la marque de fabrique du travail d'Andrzej Irzykowski. L'une de ses dernières expositions s'intitulait "Heads" - des sculptures anthropomorphes d'expression réaliste, surréaliste et abstraite. Andrzej Irzykowski a présenté ses œuvres dans de nombreuses expositions individuelles et collectives dans le pays et à l'étranger et a reçu de nombreux prix et récompenses.


Jan Jastram est un sculpteur allemand.
Jan est issu d'une famille créative : son père est le célèbre sculpteur Jo Jastram (1928-2011), sa mère est l'artiste graphique Inge Jastram (1934-2019), ses frères et sa sœur sont également sculpteurs. Jan a étudié la sculpture sur bois à l'école technique des arts appliqués de Schneeberg. Aujourd'hui, il vit et travaille à Stralsund.
Jan Jastram fabrique généralement ses personnages à la main, à l'aide d'une tronçonneuse, à partir de chêne ou d'orme. Certaines de ses sculptures en bronze se trouvent dans des lieux publics.




Adam Dario Keel est un peintre figuratif, un graphiste et un sculpteur suisse.
Dans les années 1990, il a également réalisé de nombreuses œuvres graphiques et des dessins. Outre les beaux-arts, Adam Keel a également créé des objets en bois et en métal.


Peter Robert Keil est un peintre et sculpteur allemand.
Au début de sa carrière artistique, le style de Peter Keil est influencé par l'expressionnisme allemand. Cependant, son style a visiblement changé au début des années 60, lorsqu'il a vécu quelque temps à Paris et a émergé dans la vie nocturne de la ville. Keil se sépare de plus en plus de son approche réaliste et développe un nouveau style de peinture, beaucoup plus spontané et dynamique. Depuis lors, l'utilisation de couleurs intenses à criardes et l'absence de représentation réaliste sont devenues caractéristiques de son style de peinture. Dans ses tableaux, la couleur est appliquée à l'aide de coups de pinceau rapides et parfois de techniques d'empâtement, et les images sont en outre abstraites grâce à l'utilisation d'éléments de graffiti. Keil préfère peindre des figures humaines, des portraits, des scènes de grandes villes, des paysages et des natures mortes de fleurs. Sa manière émotionnelle de peindre est principalement motivée par un désir de liberté par rapport aux contraintes et conventions sociales. Au cours des 50 dernières années, il a créé de nombreuses peintures à l'huile et à l'aide de techniques mixtes sur toile, à grande et petite échelle, mais aussi des sculptures en bois et en acier et un grand nombre de majoliques.




Terence Koh est un artiste canadien. Il est connu pour ses œuvres provocantes et souvent controversées qui explorent les thèmes de la spiritualité, de la sexualité et de l'identité.
Koh travaille dans une variété de médias, y compris la sculpture, la performance et l'installation. Il incorpore souvent des objets et des matériaux trouvés dans ses œuvres, tels que des os, des cheveux et des paillettes.
L'une de ses œuvres les plus connues est "Gone, Yet Still", une performance dans laquelle l'artiste s'est couvert de peinture blanche et est resté immobile dans une galerie pendant des heures. L'œuvre explore les idées d'immobilité, de mortalité et de transcendance.
Les œuvres de Koh ont été exposées dans de grands musées et galeries du monde entier, notamment au Whitney Museum of American Art de New York, au Museum of Contemporary Art de Los Angeles et à la Tate Modern de Londres.
Il a reçu de nombreux prix et bourses, dont le prix de la Fondation Louis Comfort Tiffany en 2007. Son travail est réputé pour ses qualités de confrontation et souvent de déstabilisation, ainsi que pour sa capacité à remettre en question les hypothèses et les croyances des spectateurs sur l'art et le monde qui les entoure.


Käthe Kollwitz (née sous le nom de Schmidt) était une artiste allemande qui a travaillé avec la peinture, la gravure (y compris la gravure, la lithographie et les gravures sur bois) et la sculpture. Ses cycles d'art les plus célèbres, dont The Weavers et The Peasant War, décrivent les effets de la pauvreté, de la faim et de la guerre sur la classe ouvrière. Malgré le réalisme de ses premières œuvres, son art est maintenant plus étroitement associé à l'expressionnisme. Kollwitz a été la première femme non seulement à être élue à l'Académie prussienne des arts, mais aussi à recevoir le statut de professeur honoraire.


Karl-Heinz Krause est un sculpteur allemand.
Après avoir survécu à la guerre et à l'emprisonnement, Krause a commencé à étudier la sculpture à l'Académie des beaux-arts de Berlin en 1947. En développant son style, il a toujours combiné la représentation du corps humain avec les lois de la physique (poids - contrepoids) comme critère de formation de la forme. C'est ainsi qu'il a obtenu un équilibre et une harmonie caractéristiques dans ses œuvres. En général, les figures de Krause ressemblent, par leur élégance, à des formes géométriques vivantes.


Walter Leblanc est un artiste belge, l'un des plus importants représentants de l'art cinétique et optique.
Il a étudié à l'Académie royale des beaux-arts et à l'Institut supérieur des beaux-arts d'Anvers.
Walter Leblanc a acquis une reconnaissance internationale en tant que l'un des fondateurs et membres actifs des mouvements d'avant-garde Nouvelle Tendance, ZERO, op art, art cinétique, art concret. L'une de ses œuvres les plus connues est sa série "Twist Schemes".


Dietrich Lusici, né Dietrich Schade, est un peintre, graphiste, affichiste, sculpteur et céramiste allemand.
Il a étudié le graphisme à l'École technique de publicité et de design de Berlin, puis à l'Académie des beaux-arts de Berlin-Est. Lusici a créé des livres peints et des affiches, réalise des bas-reliefs et des céramiques et peint des tableaux figuratifs.


Charles Malle, né Charles Gleize, est un artiste français. L'œuvre de Malle est variée et comprend des œuvres de styles et de techniques divers, allant des paysages urbains impressionnistes aux œuvres abstraites et minimalistes.
Mallet a étudié à l'École des Beaux-Arts de Paris dans les années 1950. Les premières œuvres de Mallet étaient figuratives et figuratives, et il peignait des paysages urbains dans le style impressionniste. Cependant, il s'éloigne par la suite de ce style et s'associe au mouvement Support/Surface en France, qui cherche à remettre en question la nature de la peinture et de la sculpture par l'abstraction et la déconstruction de la forme.
Les œuvres de Mallet réalisées à partir des années 1970 se caractérisent par des formes géométriques, des couleurs vives et des surfaces planes. Il travaille souvent par séries, explorant des variations sur un thème ou un concept particulier. Il a également créé des sculptures et des installations en utilisant des matériaux tels que le métal, le bois et le tissu.
Les œuvres de Mallet ont été exposées dans des galeries et des musées du monde entier, notamment au Centre Pompidou à Paris, au Museum of Modern Art à New York et au Stedelijk Museum à Amsterdam. Il a également fait l'objet de plusieurs rétrospectives, notamment au Musée d'art moderne et contemporain de Nice en 2009.
Mallet continue de travailler et d'exposer aujourd'hui et est considéré comme l'une des figures de proue de la scène artistique française contemporaine.


Bernard Matemera était un sculpteur zimbabwéen. Le mouvement sculptural dont il faisait partie est généralement désigné sous le nom de "sculpture shona", bien que certains de ses membres reconnus ne soient pas d'origine shona. Toute sa carrière professionnelle s'est déroulée au sein de la communauté sculpturale de Tengenenge, à 150 km au nord de Harare, près de Guruve.
Matemera sculptait principalement dans de la serpentine grise ou noire, finissant son travail par une surface polie uniforme. Ses sujets étaient des animaux, des personnes ou des créatures spirituelles fantastiques. Aucun n'était rendu de façon réaliste : il préférait montrer les courbes exagérées de la poitrine, des fesses ou du nombril pour révéler la relation entre les humains, les animaux et le monde des esprits.


Hans Mendler est un peintre, graphiste et sculpteur allemand contemporain.
Il dessine en partie abstrait, en partie figuratif, mais jamais naturaliste, toujours guidé par l'intuition et l'émotion. Son travail est parfois fortement coloré, parfois graphiquement réduit. D'un côté, les œuvres de Mendler sont calmes et méditatives, de l'autre, elles sont gestuelles et sauvages.
Ses sculptures, pour la plupart taillées dans le bois à l'aide d'une tronçonneuse, semblent être des créatures d'un autre monde.
Hans Mendler a présenté avec succès son travail lors de nombreuses expositions en Europe, en Asie et en Amérique. Depuis 2013, il est représenté par la Galerie Meinlschmidt/ Balingen.


John Miller est un artiste, sculpteur, écrivain, critique et musicien américain qui vit à New York et à Berlin.
Il a étudié au California Institute of Arts et a travaillé comme galeriste à la Dia Art Foundation. Miller est actuellement professeur de pratique professionnelle de l'histoire de l'art au Barnard College.
Son travail comprend des photographies, des installations, des expositions de mannequins vivants et des vidéos en réponse aux événements et aux sentiments politiques actuels. Miller est également l'auteur d'ouvrages critiques sur la représentation dans l'art.


Hermann Josef Mispelbaum est un peintre, graphiste et sculpteur allemand.
Il a étudié les arts appliqués, la peinture et le dessin à la Werkkunstschule d'Aix-la-Chapelle auprès d'Ernst Wille. Il a ensuite suivi des études d'art libre à la Kunstakademie de Düsseldorf de 1971 à 1976 et est devenu maître-élève et assistant de Rupprecht Geiger. C'est à cette époque qu'il obtient une bourse de la Studienstiftung des deutschen Volkes de 1974 à 1975 et des bourses de voyage pour l'Angleterre et l'Italie de la fondation C.-Rudolf-Poensgen, Düsseldorf, de 1975 à 1976.
En 1977 et 1978, il a été chargé de cours de peinture et de dessin à la Kunstakademie de Düsseldorf. De 1978 à 2007, il a finalement travaillé comme artiste indépendant à Düsseldorf. En 1990, il a reçu le prix Villa Romana, Florence, qui lui a permis d'effectuer un séjour de dix mois à Florence.
Depuis 1974, Mispelbaum travaille en tant qu'artiste indépendant dans le domaine du dessin et a atteint une voie qui lui est propre. Il a travaillé avec une grande intensité, de préférence avec des crayons graphites de différentes duretés, en grands et petits formats sur papier. Mispelbaum crée des collages avec des ciseaux et un couteau, découpe des figures et des parties de figures dans des dessins. Il les insère dans d'autres dessins, les retravaille et les mélange avec de la couleur, qui est souvent grise ou noire.
Au tournant du siècle, il commence à réaliser des sculptures en carton et en plâtre avec des objets en partie incorporés dans le plâtre.
Hermann Josef Mispelbaum est membre de la Deutscher Künstlerbund et de la Westdeutsche Künstlerbund.
Mispelbaum a présenté ses œuvres dans de nombreuses expositions individuelles et collectives en Allemagne et à l'étranger. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections publiques.


Igor Mitoraj, artiste polonais, est reconnu pour ses sculptures fragmentées du corps humain, souvent destinées à des installations publiques à grande échelle. Formé à l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie et à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Igor Mitoraj a marqué le monde de l'art par son approche postmoderne inspirée de la statuaire antique.
Ses œuvres, exposées dans des lieux prestigieux comme le Yorkshire Sculpture Park, la Vallée des Temples à Agrigente, ou encore Canary Wharf à Londres, montrent une fascination pour la beauté et la fragilité du corps humain. Mitoraj, après un séjour influent au Mexique, se consacre à la sculpture et expérimente avec divers matériaux comme le marbre, la terracotta et le bronze.
Les sculptures d'Igor Mitoraj, caractérisées par leurs proportions idéales mais intentionnellement incomplètes, dialoguent avec l'antiquité tout en soulignant l'imperfection humaine. Ses œuvres, telles que "Testa Addormentata" ou "Eros Bendato", reflètent la tension entre la beauté idéalisée et les éléments destructeurs, leur conférant une présence vivante et captivante.
Inscrivez-vous pour rester informé sur les œuvres et les événements associés à Igor Mitoraj, un sculpteur dont l'art continue d'inspirer et d'interpeller à travers le monde.


Henry Spencer Moore était un artiste anglais, célèbre pour ses sculptures monumentales semi-abstraites en bronze qui se trouvent partout dans le monde comme œuvres d'art publiques. Moore avait une approche unique de la sculpture, privilégiant les formes organiques abstraites qui reflètent la tradition humaniste dans l'art. Beaucoup de ses œuvres sont monumentales, et il est particulièrement connu pour une série de nus allongés.
Né dans une petite ville minière près de Leeds, Moore a d'abord été dissuadé par ses parents de poursuivre une carrière en sculpture, une vocation qu'ils considéraient comme un travail manuel avec peu de perspectives de carrière. Cependant, après avoir servi dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale et avoir été blessé, Moore a reçu une bourse d'ex-soldat pour continuer ses études et est devenu étudiant à l'École d'art de Leeds, puis au Royal College of Art à Londres. Là, il a développé un intérêt pour l'art primitif et la sculpture, influencé par les travaux de Constantin Brâncuși et Jacob Epstein, parmi d'autres.
Moore a également été un pionnier dans l'utilisation de matériaux et de techniques nouveaux dans les années 1960, lui permettant de travailler à une échelle de plus en plus monumentale. Ses dessins de l'époque du Blitz de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale sont également célèbres, représentant des Londoniens se mettant à l'abri des bombardements.
Les œuvres de Moore font partie de collections dans des musées et des galeries du monde entier, y compris le Musée d'Art Moderne de New York (MoMA) et la Tate Britain à Londres. Il a également fondé la Henry Moore Foundation, une organisation caritative pour promouvoir l'éducation artistique et soutenir les jeunes artistes.
Pour rester informé des ventes de produits et des événements de vente aux enchères liés à Henry Spencer Moore, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour. Cette souscription vous permettra de rester au courant des dernières nouvelles concernant ses œuvres et contributions à la culture et à l'art.


Francisco José Narváez artiste plastique vénézuélien, est un des plus importants sculpteurs de son pays, créateur entre beaucoup d'autres œuvres du célèbre groupe escultórico "Les Toninas", qui orne la fontaine de la Place Ou'Leary à Caracas.


Alejandro Jesús Obregón Rosés, plus connu comme Alejandro Obregón, est un peintre, muraliste, sculpteur et graveur hispano-colombien.
La peinture d'Obregón a été nourrie des propositions impulsant l'art moderne et en même temps, elle a été localisée, c'est-à- dire, le lieu a été l'une de ses préoccupations principales : lieu en tant que géographie, en tant que culture, en tant qu'élément de pertinence. D'où le fait qu’il n’a jamais milité pour une abstraction radicale, mais par contre, sa peinture fusionne des éléments abstraits et figuratifs comme une façon de se rebeller contre les approches puristes modernistes.
À différents moments au long de sa carrière, Obregón réalise des peintures liées à la Violencia politique en Colombie.


Claes Thure Oldenburg était un artiste suédo-américain, renommé pour ses contributions exceptionnelles dans le domaine de l'art contemporain. Spécialisé dans les sculptures de grande taille, souvent d'objets du quotidien transformés en œuvres monumentales, Oldenburg a marqué l'art moderne par son approche unique et son style distinctif. Ses créations, empreintes d'humour et de critique sociale, offrent une nouvelle perspective sur les objets ordinaires, les élevant au rang d'icônes culturelles.
Né en 1929 à Stockholm et décédé en 2022, Oldenburg a passé l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, où il a développé un art style reconnaissable entre tous. Ses œuvres, telles que "Clothespin" à Philadelphie et "Spoonbridge and Cherry" à Minneapolis, sont devenues des symboles emblématiques des villes où elles sont exposées. Ces sculptures, par leur taille imposante et leur conception originale, invitent les spectateurs à interagir avec l'art de manière inédite, transformant l'espace public en une galerie à ciel ouvert.
L'impact de Claes Oldenburg sur la culture artistique va au-delà de ses sculptures publiques. Ses installations et ses œuvres plus intimistes sont également célébrées pour leur capacité à questionner et à réinventer la perception des objets quotidiens. Artiste prolifique, il a laissé derrière lui un héritage durable, influençant des générations d'artistes à explorer de nouvelles formes d'expression artistique.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre de Claes Oldenburg représente une exploration fascinante de l'intersection entre art, culture et société. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et les événements d'enchères liés à Claes Oldenburg. Cette souscription vous garantira un accès privilégié aux dernières acquisitions et aux opportunités uniques d'enrichir votre collection avec les œuvres d'un des artistes les plus influents du XXe siècle.


Joern Pfab était un sculpteur nord-allemand qui utilisait le bronze, la pierre, l'acier inoxydable et le plastique pour ses œuvres. Il a étudié à l'université des beaux-arts de Hambourg sous la direction d'Edwin Scharff.
Joern Pfab a créé un atelier de fonte de bronze avec Fritz Fleer. Ses premières œuvres comprennent des statues figuratives et des portraits. Plus tard, il s'intéresse aux motifs végétaux abstraits, qui deviennent de plus en plus stéréométriques.


Marc Quinn est un peintre et sculpteur anglais contemporain, membre des Young British Artists, un groupe qui domine la scène artistique depuis les années 1990. Il est connu pour son approche expérimentale de la créativité et pour l'intégration d'éléments choquants dans son travail.
Quinn déclare explorer les aspects extrêmes du corps humain dans son art. Il expérimente une variété de matériaux, notamment des matières organiques telles que le sang, le pain et les fleurs, ainsi que le marbre, le béton et l'acier inoxydable. Son portfolio comprend des sculptures, des portraits, des installations, des graffitis et des peintures.