Сlassicisme


Lemuel Francis Abbott était un portraitiste anglais. Il est surtout connu pour son portrait de Nelson, exposé à la résidence du Premier ministre britannique.
Abbott a peint de nombreux portraits de notables du XVIIIe siècle, tels que des officiers de marine, des hommes de lettres, des fonctionnaires et des dames de compagnie. Il a été l'un des premiers à représenter des golfeurs.


Robert Adam était un architecte et décorateur d'intérieur écossais, surtout connu pour son travail durant les périodes rococo et néoclassique en Grande-Bretagne. Il est né en 1728 à Kirkcauld, en Écosse, et a étudié à l'université d'Édimbourg.
Adam a commencé sa carrière d'architecte en 1754 et s'est rapidement fait connaître pour ses approches novatrices de l'architecture et de la décoration intérieure. Il a développé son propre style, qui combine des éléments du rococo, du classicisme et de l'antiquité.
Il a conçu de nombreux bâtiments, notamment des résidences, des palais, des églises, des ponts et des meubles. Il a également participé à la conception de jardins et de paysages. L'un des projets les plus connus d'Adam est l'Admiralty Building à Londres, construit dans les années 1760. Adam était également connu pour ses expérimentations en matière de couleurs et de formes dans la décoration intérieure. Il utilisait souvent des couleurs claires, des miroirs et des moulures pour créer des espaces plus grands et plus lumineux.
Robert Adam est mort à Londres en 1792, mais son héritage continue d'influencer l'architecture et le design en Grande-Bretagne et dans le monde entier.


Jean Victor Adam (Jean-Victor Vincent Adam) était un peintre et lithographe français.
Issu d'une dynastie d'artistes, Adam a étudié à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il a peint des vues de diverses villes, dont les villes russes de Kazan et d'Ekaterinbourg, ainsi que des scènes de batailles des campagnes militaires de Napoléon. Des recueils d'images de costumes militaires français préparés par Adam ont été publiés. Ses peintures de genre avec des scènes de chasse et d'animaux sont également connues.


Joseph Matthäus Aigner était un portraitiste autrichien, qui a étudié avec Friedrich von Amerling et Carl Rahl. Il a peint les portraits de François-Joseph Ier d'Autriche et de son épouse Elisabeth, de Franz Grillparzer, de Friedrich Halm, de Nikolaus Lenau et de Maximilien Ier du Mexique.


Ivan Akimovitch Akimov (еn russe: Иван Акимович Акимов) étant typographe pour le Sénat gouvernant, Akimov a démontré très tôt un vif intérêt pour la peinture, ce qui l'a conduit à intégrer l'Académie impériale des Beaux-Arts dès l'âge de dix ans. Après des études fructueuses, marquées par l'obtention de plusieurs médailles, il a poursuivi sa formation en Italie, étudiant notamment à l'Accademia di Belle Arti di Bologna, avant de se déplacer sans autorisation à Rome pour suivre les cours de Pompeo Battoni, grâce à une recommandation d'un noble russe résidant en Italie.
De retour à Saint-Pétersbourg, Akimov a intégré l'enseignement à l'Académie des Beaux-Arts, devenant professeur puis directeur. Il a également occupé le poste de directeur de la Manufacture impériale de tapisseries et a donné des leçons de dessin aux filles du tsar Paul Ier. Bien qu'il ne soit pas considéré comme un artiste de premier plan, son talent pédagogique a eu un impact significatif sur la peinture historique russe. Parmi ses étudiants les plus remarquables figurent Andrey Ivanovich Ivanov, Vasily Shebuyev et Alexei Yegorov. Akimov a également contribué à la fondation de l'historiographie de l'art russe.
Ses œuvres, telles que "Prométhée créant une statue sur l'ordre de Minerve", "Le baptême de la princesse Olga à Constantinople" et "Les Novgorodiens renversant Perun", témoignent de son apport à la peinture historique et classique russe. Certaines de ses œuvres sont conservées au Musée russe, illustrant son importance dans l'histoire de l'art russe.
Pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Ivan Akimovitch Akimov, inscrivez-vous dès maintenant. Cette souscription vous alertera uniquement sur les nouvelles ventes et événements d'enchères en rapport avec l'artiste.


André-Joseph Allar était un sculpteur français. Il a étudié aux écoles des beaux-arts de Marseille et de Paris avec Eugène Guillaume, Antoine Laurent Dantan et Pierre-Jules Cavelier.
André-Joseph Allar est surtout connu pour ses petites œuvres et ses projets architecturaux.


Nikolaï Ivanovitch Argounov (en russe: Николай Иванович Аргунов) était un peintre russe de la fin du XVIIIe siècle et du premier tiers du XIXe siècle. Il est connu comme peintre, graphiste, miniaturiste et représentant du classicisme russe.
Nikolaï Argounov est considéré comme l'un des plus grands portraitistes de son époque. Ses œuvres se distinguent par leur diversité, leur psychologisme et leur approche objective de la nature, dépourvue d'idéalisation classique et d'héroïsation romantique des modèles.
L'artiste était un serf, qui a obtenu sa liberté à la mort de son maître et est devenu académicien de l'Académie impériale des arts de Saint-Pétersbourg. Il était membre d'une dynastie de peintres fondée par son père Ivan Argounov.


Ivan Petrovitch Argounov (en russe: Иван Петрович Аргунов) était un artiste russe de grande renommée, spécialisé dans le portrait. Né dans une famille de serfs, Argounov a su s'élever au-delà de sa condition pour devenir l'un des peintres les plus respectés de sa génération. Sa capacité à capturer l'essence et la noblesse de ses sujets, malgré sa propre origine modeste, témoigne de son talent exceptionnel et de son importance dans l'art russe.
Argounov est particulièrement connu pour ses portraits détaillés de la noblesse et des figures importantes de son époque, qui sont aujourd'hui exposés dans des musées et des galeries à travers la Russie. Ces œuvres se distinguent par leur réalisme saisissant et leur attention méticuleuse aux détails, qualités qui font d'Argounov un maître incontesté de l'art du portrait.
L'un des aspects remarquables de son travail est sa capacité à transmettre l'individualité et l'humanité de ses sujets, faisant de chaque portrait une fenêtre sur l'âme. Cette approche humaniste, combinée à une technique impeccable, place Argounov parmi les figures les plus influentes de la culture artistique russe.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre d'Ivan Petrovitch Argounov offre un aperçu fascinant de l'art et de la société russes du XVIIIe siècle. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Ivan Petrovitch Argounov. Cette souscription est une opportunité unique de rester informé des dernières découvertes et offres concernant ce peintre emblématique.




Hendrick Avercamp était un peintre néerlandais célèbre pour ses représentations de paysages hivernaux durant l'Âge d'or hollandais. Né à Amsterdam en 1585, il a été formé par Pieter Isaacsz, un peintre de portraits danois. Hendrick Avercamp, surnommé "le Muet de Kampen" en raison de son incapacité à parler et probablement sourd, a vécu une grande partie de sa vie à Kampen, où son père était apothicaire.
Hendrick Avercamp est connu pour avoir été parmi les premiers artistes néerlandais à se spécialiser dans les scènes hivernales, ses tableaux étant grandement admirés et se vendant à des prix élevés de son vivant. Ses œuvres présentent une riche diversité d'activités humaines et animales durant les hivers rigoureux, avec une attention particulière aux détails et une utilisation subtile de la couleur pour créer une unité dans ses compositions. Il a été influencé par les peintres flamands de paysages maniéristes de son époque, notamment par les œuvres de Pieter Bruegel l'Aîné.
Ses tableaux étaient composés en atelier à partir de dessins aquarellés minutieusement observés, et il utilisait la technique de la perspective aérienne pour donner une impression de profondeur. Hendrick Avercamp a produit environ une centaine de peintures, dont la majorité peut être vue au Rijksmuseum d'Amsterdam et au Mauritshuis à La Haye. Ses peintures étaient appréciées non seulement pour leur qualité artistique mais aussi car elles représentaient le paysage et la vie de la jeune République des Provinces-Unies des Pays-Bas.
Pour ceux intéressés par l'art et les antiquités, et particulièrement les collectionneurs, les œuvres d'Avercamp offrent un aperçu fascinant de la culture et de l'histoire néerlandaises de l'époque. Sa capacité à capturer les moindres détails de la vie quotidienne dans ses paysages hivernaux offre une fenêtre unique sur une période importante de l'histoire de l'art.
Pour rester informé des dernières nouvelles et opportunités liées à Hendrick Avercamp, notamment les ventes de produits et les événements de vente aux enchères, l'inscription à notre newsletter est recommandée. Cela garantira l'accès aux informations les plus récentes sur cet artiste exceptionnel.


Matteo Baccelli est un peintre italien né à Lucques, en Italie. Il a été l'élève de Pompeo Batoni et a étudié à l'Accademia di Belle Arti di Firenze. Il s'est spécialisé dans la peinture de portraits et était un artiste réputé à son époque, recevant de nombreuses commandes de membres de l'aristocratie et de l'Église.
Les portraits de Baccelli se caractérisent par leur réalisme et leur souci du détail, ainsi que par leur utilisation sensible et subtile de la couleur. Il était particulièrement doué pour saisir le caractère et la personnalité de ses sujets, et ses peintures donnent souvent une impression de profondeur et de complexité psychologiques.
Les œuvres de Baccelli se trouvent dans divers musées et collections privées du monde entier, notamment à la Galerie des Offices de Florence, à la Pinacothèque de Brera à Milan et au Metropolitan Museum of Art de New York. Il est considéré comme une figure importante de l'histoire de la peinture italienne et un représentant du style néoclassique qui a dominé l'art européen à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle.


Carl Daniel David Friedrich Bach était un artiste allemand de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, la période baroque. Il est connu comme peintre, graphiste et graveur.
Bach travaillait dans le genre historique, était portraitiste, animalier, créait des toiles sur des sujets allégoriques dans l'esprit de son époque. Dans ses œuvres, il a combiné des éléments du baroque et du classicisme. L'artiste travaillait souvent selon la technique de l'aiguille à graver.


Guido Bach était un portraitiste allemand qui se consacrait principalement à l'aquarelle. Bach a voyagé en Italie, en Bohême et a également visité l'Égypte. Il a peint des portraits et des scènes de la vie des villages italiens, des scènes de bataille et la vie des Arabes d'Afrique du Nord.


William Baillie est un artiste britannique qui a vécu et travaillé en Inde à la fin du XVIIIe siècle.
Il s'est rendu en Inde en 1777 en tant que cadet de l'infanterie du Bengale et y est resté jusqu'à la fin de sa vie. À sa retraite, il publia un journal à Calcutta, peignit des paysages et des vues de la ville et de ses environs, réalisa des gravures et des cartes topographiques. En 1794, William Baillie a publié une série d'aquatintes coloriées à la main intitulée Twelve Views of Calcutta (Douze vues de Calcutta).


Alphonse Balat, de son nom complet Alphonse Hubert François Balat, était un architecte belge.
Il étudie à l'Académie de Namur et obtient son diplôme d'architecte à l'Académie d'Anvers en 1838. L'œuvre néo-Renaissance de Balat attire rapidement l'attention de la haute noblesse bruxelloise et il commence à recevoir des commandes prestigieuses.
En 1856, il construit l'hôtel de ville du marquis d'Asch. Après l'accession au trône de Léopold II en 1865, Balat devient son architecte en chef. Il conçoit plusieurs projets pour les luxueux espaces de réception du Palais royal de Belgique, tels que la salle du Trône, le Grand Escalier et la Grande Galerie. Le projet architectural le plus réussi d'Alphonse Balat est considéré comme les serres royales Lacuna, où il a été le premier à utiliser des motifs floraux qui sont devenus plus tard la base du style Art nouveau.
Alphonse Balat a également construit un grand nombre de résidences privées au cours de sa carrière.


Pompeo Girolamo Battoni est un peintre italien.
Il a fait la synthèse, dans son œuvre, d'éléments du classicisme bolonais, du rococo français et du néo-classicisme naissant. Il fut l’un des premiers à rechercher une alternative au style rococo et vénitien alors au goût du jour en s’inspirant de l’antiquité, des peintres classiques français, comme Nicolas Poussin, et de Raphaël et fut en cela l’un des précurseurs de la peinture néo-classique. Il comptait Winckelmann, le théoricien et historien d’art parmi ses amis.


Peter Becker est un peintre paysagiste, graveur et lithographe allemand. Dans ses nombreuses œuvres paysagères, il romance la forêt allemande et l'anime de personnages historiques. Il a également peint des scènes de genre et représenté des rues de villes.


Albert Berg était un peintre paysagiste allemand et un directeur de musée.
Berg a suivi des études de diplomatie et de droit, mais il s'est également formé à la peinture et a peint des paysages. De ses voyages à Constantinople, en Nouvelle-Grenade, à Rhodes et en Asie Mineure, Berg a rapporté de nombreux croquis et notes qu'il a publiés. Il a également fait partie de l'expédition diplomatique de l'Union douanière prussienne et allemande en Asie et dans le Pacifique en 1859-1862. Cette expédition a donné lieu à la publication d'un récit pictural intitulé The Prussian Expedition to East Asia : Views of Japan, China and Siam (L'expédition prussienne en Asie orientale : vues du Japon, de la Chine et du Siam). Cet ouvrage historique reproduit des aquarelles, des peintures à l'huile et des dessins à la plume, réalisés pour la plupart par Albert Berg. Les feuilles représentent des vues et des scènes de Yeddo, Yokahama, Ikegami, Nagasaki, Tientsin, Pékin, Hong Kong, Macao, Ayudhya et Bangkok, avec des explications en allemand, en français et en anglais. L'équipage comprenait également des marchands, des géographes et des botanistes, le dessinateur Wilhelm Heine et les photographes Karl Bismarck et August Sachtler.
En 1880, Albert Berg est nommé premier directeur du musée des beaux-arts de Silésie à Breslau, qu'il dirige jusqu'à sa mort en 1884.


Hélène Bertaux, née Joséphine Charlotte Hélène Pilate, est une peintre et sculptrice française qui a obtenu l'égalité des droits avec les hommes.
Adolescente, Hélène Pilate se forme dans l'atelier de son beau-père Pierre Hébert, où elle modèle des modèles de montres, puis reçoit régulièrement des commandes de petites pièces décoratives en bronze. Aspirant à devenir sculpteur professionnel, elle complète ses études avec Augustin Dumont (1801-1884) dans la tradition académique. Le soutien du couple impérial lui permet de devenir l'une des rares femmes à s'imposer dans le domaine de la sculpture monumentale : en 1864, elle réalise la Fontaine Herbet pour la place Longueville à Amiens et reçoit au cours de sa carrière plusieurs commandes prestigieuses pour des édifices religieux et publics.
Forte de son succès et de sa reconnaissance officielle, Hélène Bertaux prône l'égalité entre les hommes et les femmes dans les arts. En 1873, Hélène Bertaux ouvre son premier atelier de sculpture, puis en 1879 un autre avec une école de sculpture pour les femmes. Ses élèves, dont Clémence-Jeanne Eymard de Lanchâtre (1854-1894) et Jenny Weil (1851-1933), remportent par la suite des prix au Salon. La création en 1881 de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, dont elle est présidente de 1881 à 1894, marque une nouvelle étape dans son combat pour l'égalité des sexes dans l'enseignement académique. Hélène Bertaux devient la première femme membre du jury du Salon et reçoit une médaille d'or à l'Exposition universelle de 1889.


Jean-Victor Bertin est un peintre paysagiste français de la période classique.
Il est diplômé de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Ses œuvres étaient régulièrement exposées dans les salles du Salon de Paris.
Bertin fut l'un des pionniers de la peinture en plein air.


Joseph Birbeck I était un peintre de céramique britannique, connu pour ses travaux avec les entreprises Brown, Westhead, Moore & Co., et plus tard avec Royal Doulton. Après avoir commencé sa carrière chez Brown, Westhead, Moore & Co., il a rejoint Royal Doulton en 1900, où il a travaillé jusqu'en 1926.
Joseph Birbeck a laissé un héritage artistique notable. Il a peint de nombreux ensembles de plats de dessert et de service destinés au marché nord-américain. Ses créations avec Royal Doulton incluent des pièces raffinées comme des vases, des plats ornithologiques, et des urnes richement décorées. Ces créations sont très appréciées des collectionneurs d'antiquités.
Les œuvres de Joseph Birbeck I sont prisées pour leur attention au détail et leurs motifs élaborés. Des exemples de ses créations incluent un vase orné avec des cartouches présentant des paysages spectaculaires, des assiettes avec des scènes d'oiseaux peintes à la main, et des urnes dorées avec des motifs complexes. Ces objets sont exposés dans des musées ou conservés par des collectionneurs privés.
Pour recevoir des mises à jour sur les nouveaux produits et les événements de vente aux enchères liés à Joseph Birbeck I, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Nous vous informerons uniquement des nouvelles ventes et des événements d'enchères relatifs à ses œuvres.


Eugène de Blaas est un peintre académique italien d'origine autrichienne, qui a été actif à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.
Il s'installe à Venise et peint des monuments et des paysages de la région vénitienne, mais surtout des portraits de femmes, genre dans lequel il excelle et auquel il doit sa notoriété. Ses œuvres sont exposées dans les musées de Leicester, Melbourne, Nottingham, Sheffield, Sydney, Vienne et Trieste.


Thomas Blanchet, peintre français du XVIIe siècle, est célèbre pour son art qui traverse les frontières de la peinture pour embrasser également l'architecture et la sculpture. Son œuvre témoigne d'une diversité remarquable, reflétant son talent dans divers domaines artistiques. Blanchet est particulièrement reconnu pour sa capacité à concevoir des décors éphémères spectaculaires pour les fêtes lyonnaises, illustrant ainsi son ingéniosité et sa créativité débordantes. Ces réalisations comprennent des décors pour les feux de la Saint-Jean et les entrées solennelles à Lyon, mettant en scène des collaborations fructueuses avec d'autres artistes de son époque.
Au-delà de son travail éphémère, Blanchet a laissé un héritage durable à travers ses contributions majeures à des projets d'envergure, tels que le décor du réfectoire du Palais Saint-Pierre et des fresques au collège de la Trinité, désormais le collège Ampère. Son rôle de maître d'œuvre pour le chantier de l'Hôtel de ville de Lyon souligne son importance dans l'histoire de l'art français, faisant de lui une figure centrale de la scène artistique lyonnaise du XVIIe siècle.
Parmi ses œuvres notables, on trouve « Moïse sauvé des eaux », une peinture qui reflète la maîtrise de Blanchet dans la représentation de scènes bibliques complexes avec une profondeur émotionnelle et narrative. Cette œuvre est particulièrement appréciée pour sa capacité à évoquer l'affectivité et la cohérence à travers la composition et l'expression des personnages.
Enfin, les œuvres d'architecture de Blanchet, telles que le Nymphée d'Ombreval, démontrent son talent diversifié et sa capacité à influencer l'environnement architectural de son époque. Son travail a non seulement enrichi le patrimoine artistique de la France mais continue également d'inspirer et d'émerveiller les amateurs d'art et les collectionneurs.
Pour ceux qui sont passionnés par l'art et l'histoire de la peinture française, s'abonner aux mises à jour sur Thomas Blanchet offre une opportunité unique de découvrir des ventes de produits et des événements d'enchères liés à ce maître. Cette souscription est une invitation à explorer davantage l'univers de Blanchet et à s'immerger dans le riche héritage culturel qu'il a laissé derrière lui.


François Joseph Bosio était un sculpteur néoclassique français.
François Joseph Bosio a été l'élève du sculpteur Augustin Pajou. Avec le soutien de ce dernier, il effectue un voyage d'étude en Italie, où il étudie les statues des maîtres antiques. Il fut également le sculpteur de la cour des rois Louis XVIII et Charles X.
À cette époque, il bénéficie de la faveur des monarques français : Napoléon Ier le décore de la Légion d'honneur, Louis XVIII lui décerne l'ordre royal de Saint-Michel, il devient membre de l'Institut de France (en 1816) et reçoit en 1822 le titre de sculpteur royal.
Il fut directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Paris. L'influence d'Antonio Canova est perceptible dans ses sculptures.


André-Charles Boulle, ébéniste, fondeur, ciseleur, doreur et dessinateur français du XVIIe et XVIIIe siècles, est une figure emblématique de l'art et de la culture européenne. Né à Paris, sa renommée en tant qu'Artiste et Peintre dans le domaine de l'ébénisterie, et plus précisément de la marqueterie de métal et d'écaille, lui a valu le titre de « l'ébéniste du roi » sous le règne de Louis XIV. Sa technique, désormais connue sous le nom de marqueterie Boulle, consiste à incruster dans le bois des motifs élaborés en écaille de tortue et en laiton, créant des œuvres d'une beauté et d'une complexité inégalées.
Le talent de Boulle a rapidement captivé l'aristocratie et la bourgeoisie de son époque, notamment grâce à la commande royale de l'estrade de la petite chambre de la reine Marie-Thérèse à Versailles en 1672, marquant le début de sa longue et fructueuse relation avec la cour de France. Sa résidence et son atelier dans le Louvre, attribués par Jean-Baptiste Colbert, soulignent son statut privilégié et l'exemption des contraintes des corporations parisiennes, lui permettant une liberté de création et une production artistique prolifique.
Boulle a perfectionné l'art de la marqueterie, une technique qu'il n'a pas inventée mais qu'il a considérablement améliorée. Cette technique consiste à découper un motif dans les deux matériaux simultanément, permettant d'obtenir deux panneaux correspondants, l'un en cuivre sur fond d'écaille de tortue, et l'autre en écaille de tortue sur fond de cuivre. Les innovations de Boulle ne se limitaient pas à la marqueterie; il a également introduit l'utilisation du bronze dans ses meubles pour protéger les parties les plus fragiles et créer de nouveaux types de meubles, comme le commode révolutionnaire pour la chambre à coucher de Louis XIV au Trianon en 1708.
Son atelier a été un centre d'innovation, employant une grande équipe pour la création de meubles décorés avec une marqueterie florale complexe, utilisant du bois, du métal, de l'écaille de tortue et de l'ivoire. Bien que Boulle ait passé son atelier à ses fils en 1715, il a continué à travailler et à influencer le design des meubles jusqu'à bien après sa mort.
Les œuvres de Boulle, y compris les cabinets, les horloges monumentales, et les bureaux, sont exposées dans des musées et des collections privées à travers le monde, témoignant de son influence durable dans l'art du meuble français. Sa capacité à allier fonctionnalité et esthétique majestueuse a établi un nouveau standard dans la conception de meubles, faisant de lui une figure incontournable pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités.
Pour ceux qui sont fascinés par l'œuvre d'André-Charles Boulle et souhaitent rester informés des dernières ventes de produits et événements d'enchères le concernant, nous vous invitons à vous inscrire à nos mises à jour. Cette souscription vous garantira l'accès aux informations les plus récentes et aux opportunités uniques liées à l'univers de cet artiste emblématique.


Paul Bril, un peintre et graveur flamand, s'est illustré dans l'art du paysage. S'établissant à Rome en 1575, Paul Bril a révolutionné la peinture de paysage en y intégrant une observation minutieuse de la nature et une maîtrise de la perspective aérienne. Son passage du maniérisme flamand à un style plus doux et ouvert reflète une influence mutuelle avec les artistes italiens, notamment Annibale Carracci.
Ses œuvres, souvent peintes sur cuivre ou sur panneau, dépeignent des scènes animées par des chasseurs ou des motifs mythologiques, témoignant d'une remarquable attention au détail et à la lumière. Paul Bril a également contribué à l'évolution du paysage en tant que genre indépendant, marquant ainsi des artistes tels que Claude Lorrain et Agostino Tassi. Devenu directeur de l'Accademia di San Luca en 1621, Bril a joué un rôle clé dans le milieu artistique romain jusqu'à sa mort.
Inscrivez-vous pour découvrir plus sur Paul Bril et restez informés des dernières ventes et événements d'enchères liés à cet artiste pionnier du paysage. Rejoignez-nous pour explorer l'impact durable de Bril sur l'art du paysage et sa contribution à la culture et l'histoire de l'art.


Karl Brioullov (en russe: Карл Павлович Брюллов), artiste d'origine russe, se distingue comme l'une des figures emblématiques de l'art du XIXe siècle. Reconnu pour son talent exceptionnel de peintre, Brioullov a marqué l'histoire de l'art par son approche novatrice et sa capacité à capturer la beauté et l'émotion humaine avec une intensité rare.
Son œuvre la plus célèbre, "Le Dernier Jour de Pompéi", illustre parfaitement sa maîtrise de la lumière et du mouvement, captivant le spectateur par sa représentation dramatique de l'antiquité. Ce chef-d'œuvre, exposé au Musée Russe de Saint-Pétersbourg, témoigne de son habileté à fusionner art et histoire, faisant de lui une référence incontournable pour les amateurs d'art et les collectionneurs.
Au-delà de "Le Dernier Jour de Pompéi", l'œuvre de Brioullov englobe une variété de sujets, allant des portraits intimes à des scènes historiques grandioses. Ses tableaux sont répartis dans de nombreux musées et collections privées à travers le monde, chacun attestant de la diversité de son talent et de son influence durable sur l'art européen.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'œuvre de Karl Brioullov offre un voyage fascinant à travers la culture et l'histoire. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et les événements d'enchères liés à Karl Brioullov. Cette souscription vous permettra de rester informé des opportunités uniques d'acquérir des œuvres de cet artiste exceptionnel.


Richard Brompton était un peintre de portraits anglais, né vers 1734 et décédé en 1783. Il a été formé sous la tutelle de Benjamin Wilson avant de partir pour l'Italie où il a étudié avec Anton Raphael Mengs à Rome. C'est là qu'il a rencontré le comte de Northampton, qui l'a introduit à des cercles influents et a favorisé sa carrière artistique. Brompton a vécu une période à Venise, où il a peint des œuvres notables, y compris des portraits du Duc d'York et de ses compagnons.
Après son retour en Angleterre, Richard Brompton a continué à travailler comme portraitiste et a même été président de la Society of Artists entre 1779 et 1780. Ses difficultés financières l'ont finalement conduit à accepter une invitation de la part de l'impératrice de Russie, pour qui il est devenu peintre de la cour à Saint-Pétersbourg jusqu'à sa mort en 1783.
Parmi ses œuvres les plus remarquables figurent des portraits de personnalités telles que le Prince de Galles et William Pitt, le 1er comte de Chatham. Ces œuvres sont des exemples précieux de son style et technique en peinture de portraits, conservées dans des institutions comme le National Maritime Museum et le National Portrait Gallery.
Pour recevoir des mises à jour sur les ventes et les événements d'enchères liés aux œuvres de Richard Brompton, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Cela vous permettra de rester informé des dernières nouvelles et opportunités concernant cet artiste exceptionnel. Inscrivez-vous dès maintenant pour ne rien manquer!


Tomaso Buzzi est un architecte et designer italien.
Il a également travaillé comme designer de meubles et de verre et a écrit des articles dans Domus et Dedalo. Le lent éloignement de Buzzi du modernisme s'est accentué après 1945, lorsqu'il a surtout travaillé comme architecte privé pour la noblesse italienne et la grande bourgeoisie des Volpi, Agnelli, etc.


Alexandre Cabanel était un peintre académique français. Il est célèbre pour ses peintures historiques, mythologiques et ses portraits raffinés, illustrant parfaitement la tradition artistique académique du XIXe siècle.
Alexandre Cabanel a marqué son époque par son style impeccable et sa capacité à capturer l'essence de la beauté classique, avec des œuvres telles que La Naissance de Vénus, qui a été achetée par Napoléon III pour sa collection personnelle dès sa présentation au Salon de 1863. Cette œuvre demeure un exemple emblématique de la peinture académique grâce à sa représentation idéalisée et érotique de figures mythologiques, reflétant les goûts de l'élite de l'époque.
En plus de son succès en tant qu'artiste, Alexandre Cabanel a également eu un impact significatif en tant qu'éducateur à l'École des Beaux-Arts de Paris, formant des centaines d'étudiants qui ont perpétué son héritage artistique. Parmi ses élèves, on retrouve de grands noms qui ont continué à façonner le paysage artistique bien après sa mort en 1889.
Pour rester informé des ventes et des événements d'enchères liés à Alexandre Cabanel, inscrivez-vous à notre newsletter. Cette démarche vous permettra de suivre les actualités et opportunités liées à ce maître de la peinture académique.


Louis-Alexandre Cabié est un peintre paysagiste français.
Il s'inspirait des vues charmantes des provinces françaises. Il a peint de nombreux paysages sur la Charente près de Cognac, les rives de la Gironde, Rouilland et les falaises de Saint-Georges-de-Didon, ainsi que sur les rives de la Weser. Cabié a également peint ses paysages sur des vases à la fabrique de céramique Vieillard à Bordeaux.


Auguste Cadolle, de son nom complet Auguste Jean-Baptiste Cadolle, était un peintre paysagiste français.
Cadolle est devenu célèbre pour ses vues de Moscou, en Russie. Il a travaillé dans le genre du paysage urbain et a exposé ses œuvres au Salon de Paris de 1824 à 1844. En 1819-1825, Auguste Cadolle vécut et travailla à Moscou, où il réalisa un grand nombre de dessins et d'aquarelles représentant des vues de la ville. De retour à Paris, il publie son premier ouvrage, Vues de Moscou, en 1825. Ses paysages représentent Moscou reconstruite après l'incendie de 1812, lors de l'invasion napoléonienne.
Cadolle a créé un certain nombre de vues uniques de Moscou, caractérisées par la précision du paysage urbain et des moindres détails, y compris les costumes des personnages, les détails architecturaux et même le temps qu'il fait. Ses œuvres "Panorama circulaire de Moscou avec la tour Spasskaïa du Kremlin" (1819-1823), "Vue de l'arc de triomphe à Moscou" (années 1820) et d'autres sont impressionnantes. La plupart des œuvres ont été imprimées dans le célèbre atelier français de Gottfried Engelmann.
Le Musée historique d'État de Russie conserve quatre aquarelles de l'artiste.


Canaletto, de son vrai nom Giovanni Antonio Canal, était un peintre topographique italien, célèbre pour ses vues détaillées de Venise et de Londres, ainsi que des résidences campagnardes anglaises. Sa maîtrise de l'atmosphère et son expression précise dans ses peintures ont influencé les générations suivantes d'artistes paysagistes. Né dans une famille noble, Canaletto utilisait parfois les armoiries familiales comme signature. Son style topographique s'est développé après son retour de Rome en 1719, marquant un tournant dans sa carrière artistique.
Les œuvres de Canaletto, particulièrement celles représentant Venise, étaient très prisées par les touristes de l'aristocratie européenne en visite dans la ville italienne. Bien qu'il ait souvent utilisé une camera obscura pour obtenir des représentations architecturales précises, Canaletto n'hésitait pas à embellir ses paysages pour y ajouter une harmonie géométrique et un drame supplémentaire. Son séjour en Angleterre lui a également permis de créer des œuvres célèbres qui ont consolidé sa réputation en Europe du Nord.
Canaletto est surtout reconnu pour ses vedute, des peintures détaillées de paysages urbains. Ses travaux à Venise et à Londres sont parmi les plus célèbres, offrant des représentations précises et atmosphériques de ces villes. Des œuvres comme « The Stonemason's Yard » et « View of the Entrance to the Venetian Arsenal » démontrent sa capacité à capturer la lumière et l'ambiance de Venise, tandis que ses peintures de Londres, telles que « The Thames from the Terrace of Somerset House », montrent un intérêt similaire pour l'atmosphère et la topographie urbaine.
Pour ceux qui souhaitent explorer l'art de Canaletto, de nombreuses galeries et musées à travers le monde exposent ses œuvres. Si vous êtes passionné d'art et désirez rester informé sur les expositions et les ventes liées à Canaletto, pensez à vous inscrire aux newsletters spécialisées dans l'art pour recevoir des mises à jour sur les événements à venir.


Antonio Canova était un sculpteur italien de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Il est connu comme un brillant représentant du néoclassicisme dans les beaux-arts européens. Canova a perpétué les traditions des artistes de l'Antiquité et de la Renaissance. Parmi les admirateurs de sa créativité se trouvaient de nombreux représentants des dynasties régnantes d'Europe.
Antonio Canova a créé lui-même plus de 50 statues et, avec ses assistants, environ 180 œuvres. Il s'est attiré des mécènes influents et a acquis la réputation d'être l'un des plus importants sculpteurs européens de son époque. Parmi ses clients figurait Napoléon Bonaparte, dont Canova a sculpté la statue en marbre, représentant l'empereur à l'image de Mars.
La plupart des œuvres de Canova ornent aujourd'hui les expositions des plus grands musées du monde, comme les salles du Louvre et de l'Ermitage.


Asmus Jacob Carstens était un peintre germano-danois de la fin du XVIIIe siècle. Il est connu comme peintre et dessinateur, représentant du classicisme et du romantisme.
Carstens a réalisé de célèbres tableaux narratifs et historiques, dont Le symposium de Platon et La bataille de Rossbach, qui lui ont valu une grande popularité. Son célèbre tableau gigantesque La chute des anges, qui contient 200 personnages, lui vaut d'être professeur à l'Académie des beaux-arts de Berlin. Carstens préférait le crayon, la craie et l'aquarelle, et travaillait à la fresque, utilisant rarement l'huile. La plupart de ses projets de grande envergure sont restés inachevés ou ont été perdus. La plupart de ses œuvres subsistent sous forme de dessins.


Lorenzo Cassio était un peintre-restaurateur italien et un maître de la micromosaïque. Pendant deux siècles, les mosaïques ont été l'affaire familiale de Lorenzo Cassio et de ses descendants. Au début du XXe siècle, Lorenzo était directeur de l'atelier de mosaïque du Vatican.


Anthonie Eleonore Christensen, plus connue sous le nom d'Anthonore Christensen, est une artiste florale danoise.
Ses premiers professeurs furent la peintre-fleuriste Emma Thomsen, puis sa mère, la peintre Eleonora Tscherning (1817-1890), avec qui Anthonore fit un voyage d'étude en Allemagne, en Italie et à Paris.
Le célèbre tableau d'Anthonore Christensen intitulé "Anémones en croissance, début du printemps" a été acquis par la Collection royale de peintures.


Stepan Semyonovitch Chtchoukine (еn russe : Степан Семёнович Щукин) était un artiste et peintre de portraits russe, réputé pour ses œuvres à l'aquarelle et ses portraits minutieux. Né à Moscou en 1754 et décédé à Saint-Pétersbourg en 1828, Chtchoukine a commencé ses études d'art sous la tutelle de Dmitry Levitzky à l'Académie impériale des arts. Après une période de formation à l'Académie de Peinture et de Sculpture à Paris, il retourne en Russie où il devient professeur de portrait à l'Académie.
Ses contributions à l'art russe sont indéniables, ayant peint des figures emblématiques telles que le tsar Paul I et d'autres membres de la haute société. Chtchoukine a été promu académicien et a finalement obtenu le titre de Conseiller à l'Académie, influençant de nombreux étudiants, dont Vasily Tropinin.
Ses œuvres sont présentes dans de prestigieuses collections et musées, reflétant son importance dans l'histoire de l'art russe. Les connaisseurs d'art et les collectionneurs apprécient particulièrement la finesse de ses portraits et son style unique.
Pour rester informé des ventes de produits et événements d'enchères liés à Stepan Semyonovitch Chtchoukine, inscrivez-vous à nos mises à jour. Cette souscription vous permettra de ne manquer aucune nouveauté concernant cet illustre artiste.


Domenico Cimarosa était un compositeur d'opéra italien de l'école napolitaine de la fin du XVIIIe siècle.
Cimarosa a étudié pendant 11 ans au conservatoire de Santa Maria di Loreto. Sa première œuvre à succès fut l'opéra comique Stravaganze del Conte, présenté au théâtre Fiorentini de Naples en 1772. Cet opéra a été suivi par L'Italienne à Londres (1778), qui est toujours joué en Italie, et par d'autres. Cimarosa a composé des opéras sérieux et comiques (plus de 80 au total), qui ont été mis en scène à Rome, Naples, Florence, Vicenza, Milan et Turin.
En 1787, à l'invitation de Catherine II, il se rendit en Russie, remplaçant Giovanni Paisiello comme musicien de la cour. Il monte deux opéras à Saint-Pétersbourg et, en 1791, il se rend à Vienne à l'invitation de Léopold II. En 1792, Cimarosa y met en scène son chef-d'œuvre, l'opéra Le mariage secret, qui le rend célèbre. En 1793, il retourne en Italie et compose de nombreuses autres œuvres.
Cimarosa était un compositeur prolifique et populaire. Ses nombreux opéras se caractérisent par une imagerie vive et un riche contenu comique. Il a également écrit de nombreuses œuvres chorales, dont la cantate Maestro di cappella, une satire populaire des méthodes de répétition de l'opéra moderne. Ses œuvres instrumentales comprennent de nombreuses sonates pour clavecin et un concerto pour deux flûtes.


Peter Jakob Freiherr Clodt von Jürgensburg (en russe : Пётр Карлович Клодт фон Юргенсбург), également connu sous le nom russe de Pyotr Karlovich Klodt, était un sculpteur d'origine balte-allemande célèbre pour son travail sous le règne de Nicolas I de Russie. Né le 5 juin 1805 à Saint-Pétersbourg et décédé le 25 novembre 1867 dans le gouvernorat de Vyborg, il était particulièrement reconnu pour ses compétences exceptionnelles dans la représentation équestre.
Parmi ses œuvres les plus emblématiques figurent les "Dompteurs de chevaux" sur le pont Anichkov à Saint-Pétersbourg, installés en 1851, et la statue de bronze d'Ivan Krylov dans le Jardin d'Été, première monumentale dédiée à un poète dans l'Empire russe. Clodt a également collaboré avec Vasily Demut-Malinovsky sur la statue de Saint Vladimir à Kiev et a sculpté une quadriga au-dessus du portique du Théâtre Bolchoï à Moscou.
Son travail le plus significatif était probablement la statue équestre pour le monument à Nicolas I sur la place Saint-Isaac, notoire pour être la première statue équestre au monde supportée uniquement par deux points d'appui (les pattes arrières du cheval). Cette innovation technique a été si respectée que même les bolcheviks, qui ont détruit de nombreux monuments à Nicolas I à travers la Russie, n'ont pas osé démolir cette statue unique.
Clodt est décédé dans son domaine dans le Grand-Duché de Finlande, laissant derrière lui une lignée d'artistes, y compris son fils et son neveu Mikhail, qui ont continué à perpétuer les traditions artistiques de la famille.
Pour rester informé des ventes de produits et événements de vente aux enchères liés à l'œuvre et à l'héritage de Peter Jakob Freiherr Clodt von Jürgensburg, inscrivez-vous à nos mises à jour. Cette inscription est une excellente manière de suivre les dernières nouveautés et les opportunités uniques pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités.


Léon Matthieu Cochereau était un peintre français.
Doté d'un grand talent artistique dès son plus jeune âge, il meurt à l'âge de 24 ans lors d'une promenade en bateau dans la mer Ionienne. Cochereau a réalisé plusieurs tableaux, dont le plus célèbre est Dans l'atelier de David, aujourd'hui conservé au Louvre.


Charles Cordier, de son nom complet Charles Henri Joseph Cordier, était un peintre français et un sculpteur novateur.
Charles Cordier étudie à Paris à l'École des Beaux-Arts et rencontre à cette occasion un modèle noir, ancien esclave, rencontre qui déterminera sa vie artistique future. En 1848, alors que l'esclavage est officiellement aboli dans toutes les colonies françaises, Cordier expose son premier buste en plâtre d'un Soudanais et connaît son premier succès.
Pendant quinze ans, de 1851 à 1866, Cordier est le sculpteur attitré du Musée national d'histoire historique de Paris, réalisant une série de bustes pour la galerie ethnographique. Collectionnant les images et les types de divers groupes ethniques, l'artiste a beaucoup voyagé à travers l'Italie, la Grèce, l'Égypte et l'Algérie, ainsi qu'en France. Les œuvres de Cordier se distinguent par un naturalisme saisissant, mais aussi par une utilisation spectaculaire des couleurs des différents matériaux : marbres aux nuances variées, onyx et bronze, argenture et émail.
Cordier défendait ouvertement l'idée de l'égalité de toutes les races, qui était avancée pour l'époque. "Chaque race, déclare-t-il, a sa beauté particulière. Le plus beau Noir n'est pas du tout celui qui ressemble le plus à un Blanc".
Cordier a également travaillé à la décoration sculpturale de l'Opéra de Paris, du Louvre et de l'Hôtel de Ville de Paris. Son fils est le sculpteur Henri Louis Cordier.


Antoine Coypel était un artiste français renommé pour son art raffiné, particulièrement dans la peinture et le dessin. Né en 1661, il a reçu une formation artistique approfondie de la part de son père, Noël Coypel, avant de devenir membre puis professeur à l'Académie de Paris. Sa carrière a pris un envol notable grâce au patronage précoce du Duc d'Orléans, ce qui lui a permis de devenir le Premier Peintre du Roi en 1716. Coypel est célèbre pour ses œuvres qui allient la palette riche de Correggio ou Pieter Paul Rubens à la grandeur dramatique de Charles LeBrun, faisant de lui un coloriste particulièrement raffiné.
Ses œuvres comprennent des peintures historiques et mythologiques ainsi que des commandes décoratives à Paris et Versailles. Parmi ses réalisations notables, on retrouve « Democritus » au Louvre et « Susan accused of adultery » au Museo del Prado. Sa maîtrise formelle et architecturale, associée à une influence rubénienne, est également manifeste dans ses dessins, comme illustré par son étude pour « The Funeral of Pallas », conservée au Metropolitan Museum of Art.
Ce talent multidimensionnel et cette contribution significative à l'art baroque français rendent Antoine Coypel une figure incontournable pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités. Pour ceux qui souhaitent rester informés sur les ventes de produits et les événements d'enchères liés à Coypel, s'inscrire à des mises à jour serait une démarche judicieuse.


Antonio Gómez Cros était un peintre, lithographe et décorateur espagnol.
Antonio a commencé à étudier la peinture à l'Académie des beaux-arts de San Carlos à Valence et a terminé ses études à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando. Il était un représentant du premier romantisme avec des signes de classicisme.
Antonio Gómez Cros s'est spécialisé dans les scènes historiques et était un portraitiste reconnu. En 1846, il fut nommé peintre honoraire de la chambre d'Élisabeth II et peignit à ce titre plusieurs tableaux historiques, de bataille et religieux célèbres. L'artiste a également peint des murs et des rideaux dans des palais et des théâtres.


Jacques-Louis David, peintre français né le 30 août 1748 à Paris et mort le 29 décembre 1825 à Bruxelles, est considéré comme le précurseur du mouvement néoclassique en peinture. Sa vie a été marquée par une profonde implication dans les bouleversements politiques de son époque, notamment pendant la Révolution française et l'ère napoléonienne. Son œuvre est une célébration du classicisme, inspirée de l'antiquité grecque et romaine, visant à revitaliser l'art par un retour à la grandeur classique.
Dès son plus jeune âge, David manifeste un vif intérêt pour le dessin, bien que la pression familiale le pousse d'abord à poursuivre une carrière d'architecte. Il suit les cours de François Boucher puis de Joseph-Marie Vienne, qui marque la transition du style rococo au néoclassicisme. Sa détermination lui permet de remporter le prestigieux prix de Rome, qui lui donne l'occasion d'étudier les chefs-d'œuvre de l'Antiquité et de la Renaissance italienne.
David est devenu une figure centrale de la peinture française, influençant de nombreux artistes tels que François Gérard, Georges Rouget et Jean-Auguste-Dominique Ingres. Ses œuvres majeures, telles que Le serment d'Horace, La mort de Marat et Le rite de Napoléon, illustrent sa capacité à transmettre le pouvoir émotionnel et moral de ses sujets tout en servant les idéaux politiques de son époque. Sa capacité à insuffler à ses œuvres un réalisme saisissant tout en restant fidèle à l'esthétique classique a révolutionné la peinture d'histoire et le portrait, faisant de lui un peintre célèbre tant pour ses compositions historiques que pour ses portraits intimes.
Après la chute de Napoléon, David, marqué par son passé révolutionnaire et impérial, choisit de s'exiler à Bruxelles, où il continue à travailler jusqu'à sa mort. Son héritage est conservé dans les collections des plus grands musées d'Europe et des États-Unis, notamment le Louvre, témoignant de son influence indélébile sur l'art et la culture européenne.
Pour les passionnés d'art et d'histoire, un abonnement aux mises à jour sur Jacques-Louis David est l'occasion d'approfondir son œuvre et son impact sur la culture. Cet abonnement vous permet d'être alerté sur les ventes et les enchères relatives à ce maître néoclassique.


Pierre-Alfred Dedreux, dit Alfred de Dreux, est un peintre portraitiste et animalier français qui s'est spécialisé dans la représentation du cheval.
C’est un dessin d’Alfred de Dreux, représentant un petit duc attelé, qui est à l’origine du logotype de la marque Hermès, créé en 1945.


Pieter Fransz. de Grebber est un peintre, dessinateur et graveur néerlandais (Provinces-Unies) du siècle d'or, auteur principalement de tableaux religieux. Parmi les représentants du classicisme à Haarlem, il fut un pionnier dans le domaine graphique et un novateur stylistique, et il eut notamment pour élève le peintre paysagiste Nicolaes Berchem. Il est également l'auteur d'un traité sur l'art.


Guillaume De Groot est un sculpteur belge.
Il s'est formé dans l'atelier du sculpteur Egid Melo, élève de Guillaume Gifs, et à l'Académie de Bruxelles. De Groot est l'auteur de lustres, de figures allégoriques, de bas-reliefs, de statuettes et d'œuvres monumentales. Il a créé de nombreuses sculptures situées dans les espaces publics de Bruxelles et ornant des bâtiments historiques. Ses œuvres se trouvent également au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers.


Laurent de La Hyre était un peintre baroque français, reconnu pour son excellence dans la peinture de paysages et d'allégories. Né à Paris, il s'est distingué par son style qui combine une certaine gravité avec une simplicité et une dignité, marquant ainsi l'art baroque français de son empreinte unique. Fils du peintre Étienne de La Hyre, Laurent a développé un langage visuel qui lui est propre, influencé par des artistes italiens et le mouvement du classicisme parisien.
Ses œuvres sont caractérisées par une utilisation subtile de la lumière et une tendance vers un réalisme empreint d'idéalisme. De La Hyre a su captiver son audience avec des compositions harmonieuses et une attention particulière portée aux détails, ce qui a fait de lui un maître de l'allégorie. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve l'« Allégorie de la musique » conservée au Metropolitan Museum of Art et l'« Allégorie de la grammaire » à la National Gallery de Londres, témoignant de son habileté à imbriquer sens profond et beauté esthétique.
Au-delà de son talent pour la peinture, Laurent de La Hyre a également marqué l'histoire de l'art par ses contributions au développement du paysage comme genre à part entière, en offrant des vues qui vont au-delà de la simple toile de fond pour devenir le sujet principal. Sa capacité à évoquer l'émotion à travers des scènes naturelles ou mythologiques fait de ses paysages des œuvres recherchées par les collectionneurs et les experts en art.
Pour ceux qui s'intéressent à la culture, à l'histoire de l'art, et souhaitent explorer plus avant l'œuvre de Laurent de La Hyre, s'inscrire à des mises à jour peut être une excellente façon de rester informé des ventes de produits et des événements d'enchères liés à ce maître de la peinture. Cette souscription vous garantira l'accès à des informations exclusives et à des opportunités uniques de découvrir de près l'art de Laurent de La Hyre.