Декораторы СССР (1922-1991)


Гапар Айтиевич Айтиев — выдающийся советский киргизский художник, педагог и общественный деятель. Родившийся в 1912 году в селе Тулейкен Ошской области, он стал одним из первых профессиональных художников Киргизии, внесший значительный вклад в развитие киргизского искусства. Его образовательный путь прошел через Киргизский институт просвещения и Московское художественное училище "Памяти 1905 года", где он обучался у известных мастеров Н. П. Крымова и П. И. Петровичева.
Творчество Айтиева охватывает широкий спектр жанров, от станковой и монументальной живописи до скульптуры и театрального декораторства. Его работы отмечены высокими наградами и признанием: он является лауреатом Государственной премии Кыргызской ССР имени Токтогула Сатылганова, Народным художником СССР и Киргизской ССР, а также Героем Социалистического Труда.
Айтиев особенно известен своими эпическими и поэтичными пейзажами Киргизстана, такими как "Полдень на Иссык-Куле", а также портретами и монументальной живописью. Его "Галерея портретов современников" от 1979 года является значимым вкладом в портретное искусство.
Айтиев не только создавал искусство, но и активно занимался педагогической деятельностью, руководя мастерской живописи Академии художеств Киргизской ССР в городе Фрунзе. Его вклад в образование и формирование новых поколений художников неоценим.
Приглашаем всех ценителей искусства и антиквариатов подписаться на обновления, связанные с творчеством Гапара Айтиева, чтобы не пропустить информацию о новых продажах произведений и аукционных событиях.


Анатолий Афанасьевич Арапов — выдающийся русский живописец, акварелист, график и театральный художник, родившийся в Санкт-Петербурге 21 ноября 1876 года. Обучение в Московском училище живописи, ваяния и зодчества с 1897 по 1906 годы заложило основу его художественному мастерству. Арапов активно участвовал в художественной жизни того времени, его работы экспонировались на многих выставках, включая знаменитую "Голубую розу".
Творчество Арапова отличает утонченное чувство стиля и глубокое понимание композиции. Его работы находятся в ведущих музеях России, таких как Государственная Третьяковская галерея, Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева и Ярославский художественный музей, а также в частных коллекциях.
Среди известных работ Арапова - картины "Закат. Истра", "Большак" и "Река Истра", созданные в 1940 году. Эти произведения характеризуются живописной техникой и ярко выраженным чувством красоты природных ландшафтов.
За свою жизнь Арапов внес значительный вклад в развитие русского искусства, оставив после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять художников и ценителей искусства по всему миру. Его талант и мастерство признаны не только в России, но и за ее пределами.
Если вас интересует искусство Анатолия Афанасьевича Арапова и вы хотите узнавать о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с его творчеством, подпишитесь на обновления. Это отличная возможность погрузиться в мир русского искусства и прикоснуться к наследию одного из его ярких представителей.


Елена Михайловна Бебутова — российская и советская художница середины ХХ века грузинско-армянского происхождения. Она известна как живописец, график и сценограф.
Елена Бебутова прошла эволюцию от увлечения кубизмом и футуризмом в раннем творчестве к более декоративному и реалистическому стилю. В 1917 году она начала работать над оформлением спектаклей в различных театрах России, провела персональную выставку в Москве в 1923 году. Вернувшись в СССР после командировок в Берлин и Париж, она стала одним из членов-учредителей общества «Четыре искусства». Её работа в театре была тесно связана с режиссёрской деятельностью её брата Валерия Бкебутова, их последней совместной работой была постановка «Гамлета» в Витебском Белорусском театре в 1946 и 1955 годах.
Бебутова также известна как модель для портретов, созданных её мужем Павлом Кузнецовым.


Павел Петрович Беньков — российский и советский художник первой половины ХХ века. Он известен как живописец, график, театральный декоратор, педагог.
Павел Беньков создавал портреты, пейзажи, городские пейзажи, жанровые картины. Его стиль в зрелые годы можно охарактеризовать как импрессионистский, с вниманием к цветовой гамме и свету. В 1929 году он переехал в Среднюю Азию, где его стиль приобрёл уникальные черты, отражая местные пейзажи и культуру. Его работы оказали значительное влияние на живописные традиции Узбекистана и Средней Азии.


Эжен Берман (фр. Eugène Berman) — американский художник и сценограф русского происхождения, связанный с движениями сюрреализма и неоромантизма.
Работы Эжена Бермана часто изображали мечтательные пейзажи, архитектурные сооружения и загадочные фигуры. Берман был известен своим тщательным вниманием к деталям, богатой цветовой палитрой и ощущением театральности в своих композициях.
В своих картинах Берман создавал мир поэтической и таинственной атмосферы, вызывая чувство меланхолии и самоанализа. Его сюжеты часто включали мифологические или аллегорические фигуры, руины и сценические декорации. Его работы имели сюрреалистическое качество, смешивая реальность и воображение.
Эжен Берман также внес значительный вклад в создание декораций для театральных постановок, особенно в сотрудничестве со своей женой, Леонорой Каррингтон, известной художницей-сюрреалисткой. Их совместное художественное видение привносило на сцену сюрреалистические и фантастические элементы, усиливая общее театральное впечатление.


Георгий Николаевич Бибиков — российский и советский художник середины ХХ века. Он известен как живописец, график, иллюстратор, монументалист и театральный художник ленинградской школы, работавший в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта и тематической картины.
Георгий Бибиков начал участвовать в художественных выставках с 1920 года. В числе его известных произведений — «Грузчики», «Молодые краснофлотцы получают обмундирование», «Привет победителям», «Окопная правда» и другие. Его работы находятся в Государственном Русском музее и в музеях и частных коллекциях России, Украины, Германии и Франции.


Иван Яковлевич Билибин был выдающимся русским художником-иллюстратором, графиком и театральным дизайнером, чьё творчество оставило заметный след в культуре начала XX века. Родившись в 1876 году, он проявил себя как ключевая фигура в движении "Мир искусства", а также внёс значительный вклад в декоративно-прикладное искусство и театральную графику. Его работы отличались особым стилем, сочетающим в себе элементы народного искусства с тенденциями ар-нуво.
Особенно Билибин известен своими иллюстрациями к русским народным сказкам и былинам, где он мастерски использовал орнаментальные мотивы и яркую палитру, создавая неповторимый и узнаваемый визуальный ряд. Среди его известных работ - иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина, в том числе к "Сказке о золотом петушке".
Жизненный путь Билибина был насыщен и многогранен. После Февральской революции он покинул Россию, провёл пять лет в Египте, где его работы пользовались успехом у местных заказчиков, а затем переехал в Европу. В 1935 году Билибин вернулся в СССР, где был признан и удостоен звания профессора графической мастерской и степени доктора искусствоведения.
Личная жизнь художника также была полна событий. Билибин дважды женился, в первом браке у него родилось двое сыновей. Его второй брак с ученицей Р. О’Коннель был заключён в 1912 году, после чего они вместе эмигрировали в Англию.
Если вы являетесь коллекционером или экспертом в области искусства и антиквариата и вас интересуют работы Ивана Яковлевича Билибина, подписывайтесь на обновления. Мы будем информировать вас о новых продажах произведений и аукционах, связанных с этим великим художником.


Михаил Павлович Бобышов — выдающийся российский советский художник, театральный декоратор и график. Получил образование в петербургском училище Штиглица, где на него оказали влияние идеи "Мира искусства". Бобышов был известен своими декорациями и костюмами, которые отличались тонким чувством стиля эпохи и декоративной графичностью. Его талант проявился в работе над спектаклями, такими как "Золотой петушок" Римского-Корсакова и "Риголетто" Верди, где Бобышов демонстрировал свое умение воплощать эпоху и настроение произведений через театральные декорации и костюмы.
Великий русский художник Илья Репин заметил талант молодого Бобышова и помог ему в поступлении в Центральное училище технического рисования. Путешествия по Европе и Африке, а также знакомство с театральным искусством Запада существенно повлияли на формирование его художественного стиля. Особенно Бобышова вдохновили "Русские сезоны" в Париже, где он впервые познакомился с работами Александра Бенуа, Леонида Бакста и других выдающихся художников.
Его преподавательская деятельность также заслуживает внимания. Бобышов преподавал в Ленинградской академии художеств с 1926 года и в Московском художественном институте с 1943 по 1947 годы, внося значительный вклад в развитие отечественного художественного образования.
Среди известных работ Бобышова - серия акварелей и акварелей с гуашью, посвященных Ленинграду в годы Великой Отечественной войны, которая является не только произведением искусства, но и документом исторической значимости.
Приглашаем коллекционеров и экспертов искусства подписаться на обновления, связанные с творчеством Михаила Павловича Бобышова, чтобы не пропустить новости о продажах произведений и аукционных событиях.


Алексей Николаевич Борисов — русский и советский художник первой половины ХХ века. Он известен как живописец, график, декоратор, сценограф и педагог.
Алексей Борисов в своём творчестве охватывал различные темы, от пейзажей и портретов до работ, посвящённых партизанскому движению, индустриализации и коллективизации в Сибири, где художник поселился. Его произведения, по мнению критиков, выделялись выразительностью, трепетностью, поэтичностью и достоверностью. Мастер оставил значительное творческое наследие, включая около 700 произведений живописи, графики и декоративных эскизов.


Андрей Владимирович Васнецов был советским и российским художником-живописцем и монументалистом, а также педагогом. Его творчество отличалось использованием "сурового стиля", который привносил в произведения героику, энергию и силу личности. Васнецов является внуком известного русского живописца Виктора Васнецова и продолжил семейные художественные традиции.
Значительную часть своей карьеры Васнецов посвятил монументальной живописи, причём начал свою карьеру с создания фриза для павильона «Сельское хозяйство» на ВДНХ. С тех пор он активно участвовал в московских, региональных и всесоюзных выставках, а его работы теперь можно увидеть в таких местах, как Русский музей и Третьяковская галерея.
Васнецов также принимал участие во Второй мировой войне, что повлияло на его искусство, делая его полотна более насыщенными и эмоциональными. Среди его наиболее известных произведений — «Семья Иванушкиных», «Стирающая», и «Разговор». Эти работы характеризуются глубоким пониманием человеческих эмоций и мастерским сочетанием цвета и формы.
Его вклад в искусство был отмечен множеством наград, включая звание Народного художника СССР и Премию Президента Российской Федерации в области литературы и искусства.
Если вы интересуетесь творчеством Андрея Васнецова и хотите быть в курсе всех новинок, связанных с продажами его произведений и аукционами, подпишитесь на наши обновления. Это позволит вам первым узнавать о важнейших событиях и предложениях, которые могут быть интересны как коллекционерам, так и знатокам искусства.


Всеволод Владимирович Воинов был русским и советским художником, графиком и искусствоведом, оставившим заметный след в российской культуре начала XX века. Он окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, занимался станковой и прикладной графикой, и был активным участником художественной жизни того времени. Воинов сотрудничал с многими известными деятелями искусства, включая Бориса Кустодиева, и принимал участие в множестве выставок как в России, так и за рубежом.
Воинов имел широкий спектр интересов и талантов, работая не только как художник, но и как театральный художник, педагог и автор научных работ по искусству. Он преподавал в ВХУТЕМАСе, Ленинградском хореографическом училище и других учебных заведениях. В период Великой Отечественной войны Воинов участвовал в ополчении и работал в штабе, а также в эвакуации в Алма-Ате работал театральным художником.
Его работы хранятся во многих музеях и частных коллекциях. Некоторые из его известных произведений включают «Работница на производстве» (1925), «Деревенский пейзаж» (1918), «На реке Нарове» (1940) и «Портрет искусствоведа Гольдберга» (1937). Эти и другие работы Воинова отражают его мастерство в графике и его способность запечатлеть моменты русской жизни и природы.
Если вас интересует русское искусство и творчество Всеволода Владимировича Воинова, рекомендуем подписаться на обновления. Вы будете получать информацию о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим замечательным художником.


Анатолий Андреевич Горпенко — советский художник середины ХХ века. Он известен как живописец и график, баталист и портретист.
Анатолий Горпенко во время Великой Отечественной войны служил в качестве военного художника, создавая агитационные плакаты и фронтовые зарисовки. Его творчество включает живописные произведения, в том числе батальные сцены и портреты военных деятелей. Он также участвовал в создании диорам и панорам, а его работы, включая витражи и мозаики, украшали памятники и здания, в том числе в Берлине.
Горпенко также занимался графикой для издательств и журналов и создавал политические плакаты.


Ладо Давидович Гудиашвили — выдающийся грузинский художник, график и театральный декоратор, оставивший заметный след в искусстве 20-го века. Родившись в Тифлисе в семье железнодорожного служащего, Гудиашвили с ранних лет проявил талант к изобразительному искусству, что позволило ему зарекомендовать себя как одного из ярчайших представителей грузинской новой живописи. Его творчество характеризуется уникальным сочетанием модернистской остроты, рафинированной стилизации без радикального авангардизма, декоративной экспрессией и глубокой связью с традициями национального изобразительного искусства.
Живя в Париже в 1920-е годы, Гудиашвили активно участвовал в художественной жизни города, где его работы пользовались успехом среди коллекционеров и критиков. Влияние встреч с великими художниками того времени, такими как Амедео Модильяни и Пабло Пикассо, отразилось в его работах, где грузинские мотивы и типажи переплелись с европейскими тенденциями в искусстве.
Вернувшись в Советскую Грузию, Гудиашвили продолжил свою работу, воплощая в живописи и графике меланхоличный ностальгический образ грузинского уклада, который он запечатлел в изображениях кинто и карачохелей — характерных фигур тбилисского быта. Его творчество отмечено множеством наград, включая звание Народного художника СССР. Произведения Гудиашвили выставлялись в ведущих музеях, таких как Государственный музей искусств народов Востока в Москве и Государственный музей искусств Грузии в Тбилиси.
Гудиашвили оставил после себя не только значительное художественное наследие, но и стал символом культурного и исторического богатства Грузии. Его работы продолжают вдохновлять новые поколения художников и коллекционеров по всему миру.
Подпишитесь на наши обновления, чтобы не пропустить новости о продажах произведений и аукционных мероприятиях, связанных с Ладо Давидовичем Гудиашвили.


Эмма Ильинична (Израилевна) Гурович была выдающейся фигурой в русском и украинском искусстве, чья жизнь и творчество тесно переплетены с историей авангарда начала XX века. Родившаяся 28 октября 1899 года в Переяславле Полтавской губернии, Гурович стала известна как художник, активно экспериментировавший с формами и материалами. Её принадлежность к кругу Казимира Малевича и участие в движении УНОВИС свидетельствуют о значительном вкладе в развитие абстрактного искусства и теории супрематизма.
Особенно заметной стала её деятельность в 1920-е годы, когда она работала над созданием игрушек, что было частью проекта Лиги спасения детей, а также продолжила образование в ВХУТЕМАСе и ВХУТЕИНе, где её наставниками были такие известные мастера, как Л.А. Бруни и К.Н. Истомин. В эти годы Гурович создала несколько заметных работ, включая "Реконструкция № 7. Лампа. Ночник" и "Композиция", которые были представлены на аукционе Art Fox Live в Пекине в 2019 году и хранятся в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых.
После переезда в Петроград в 1922 году и последующего обучения в Киевском институте пластических искусств, Эмма Гурович смогла развить свой уникальный стиль, сочетающий элементы авангарда с глубоким исследованием народного искусства. Её вклад в развитие советского декоративно-прикладного искусства и образования в области изобразительного искусства неоценим.
Завершая обзор жизни и творчества Эммы Гурович, необходимо отметить её влияние на развитие искусства в Советском Союзе и её роль как одного из ведущих представителей авангарда. Её работы, находящиеся в музейных и частных коллекциях, продолжают привлекать внимание коллекционеров и исследователей искусства.
Приглашаем всех заинтересованных в искусстве и наследии Эммы Гурович подписаться на обновления, чтобы узнавать о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим выдающимся художником.


Александр Александрович Дейнека был выдающимся советским художником, графиком и скульптором, чьё творчество оставило заметный след в искусстве XX века. Он родился в семье рабочего железной дороги и с детства проявлял интерес к живописи, что в итоге определило его жизненный путь. Обучение в художественных школах Курска и Харькова, а затем в ВХУТЕМАСе, где Дейнека встретил влиятельных мастеров и поэтов своего времени, сформировало его как художника. Его работы отличались постерностью, монументальностью и синтезом жанров, отражая жизнерадостный и оптимистичный образ советской действительности.
С начала 1930-х годов Дейнека обратил внимание на тему авиации, создавая произведения, проникнутые романтикой полёта и технического прогресса. Серия работ, посвящённых этой тематике, включая известные картины "Будущие лётчики" и "Парашютист над морем", выделяются своей динамичностью и новаторством. Путешествие по США, Европе и участие в международных выставках только укрепили его репутацию талантливого художника, получившего признание и за рубежом.
В годы Великой Отечественной войны творчество Дейнеки приобрело особую остроту и драматизм. Он создавал произведения, которые отражали героизм и трагедию военного времени, среди которых "Оборона Севастополя" и "Сбитый ас" стали одними из самых выразительных и запоминающихся работ. Эти картины показывают глубину таланта Дейнеки и его способность передавать сложные эмоциональные состояния через художественный образ.
Произведения Дейнеки хранятся во многих музеях России, включая Русский музей, где представлены его знаковые работы, такие как "Текстильщицы", "Мы требуем всеобщего обязательного обучения", "Полдень", "Бег" и многие другие. Эти работы позволяют глубже понять и оценить вклад художника в развитие советского искусства.
Мы приглашаем коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата подписаться на обновления, чтобы узнавать о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с Александром Александровичем Дейнекой. Подписка позволит вам оставаться в курсе всех актуальных событий, связанных с этим великим художником.


Михаил Гордеевич Дерегус, выдающийся советский и украинский художник-график и живописец, родился 5 декабря 1904 года в селе Весёлое, Харьковской области. Своё образование он получил в Харьковском художественном институте, где его учителями были М. Шаронов, С. Прохоров, О. Кокель, Н. Бурачек. Дерегус известен как талантливый педагог и активный деятель культуры, на его счету множество наград и званий, включая Народного художника СССР.
Дерегус оставил глубокий след в истории искусства, особенно ценятся его иллюстрации к произведениям Н. Гоголя, Т. Шевченко, Л. Украинки, М. Вовчок, украинских народных дум и исторических песен. Его работы отличаются лиризмом, интимностью и романтикой, что особенно заметно в иллюстрациях к роману Л. Толстого «Война и мир».
Кроме иллюстраций, Михаил Гордеевич создал множество значимых живописных произведений, среди которых «Колхозный праздник», «Трипольская трагедия», «Переяславская рада», а также серии картин, посвящённые украинской степи и народным героям.
Произведения Дерегуса находятся в коллекциях многих музеев Украины, России и других стран, а также были представлены на более чем ста двадцати художественных выставках по всему миру.
Если вы являетесь коллекционером или экспертом в области искусства и антиквариата, предлагаем подписаться на обновления, чтобы не пропустить информацию о продажах и аукционах, связанных с творчеством Михаила Гордеевича Дерегуса.


Иван Семёнович Ефимов — российский и советский художник первой половины ХХ века. Он известен как живописец-анималист, график, скульптор, иллюстратор и реформатор театра кукол.
Иван Ефимов работал в разных жанрах и техниках, но всё его творчество, включая декоративно-прикладное искусство, было сфокусировано на анималистической тематике. Он создавал работы для московского метро, вокзалов, санаториев и многих других мест и прославился своей техникой сквозного объёмного рельефа в скульптуре. Мастер также проиллюстрировал более 20 книг.
Ефимов создавал и эротические произведения — около тысячи листов с разнообразными тематическими сериями, но о них общественность узнала только после распада СССР.


Индулис Августович Зариньш (латыш. Indulis Zariņš) был латвийским художником, чье имя заслуживает особого внимания среди ценителей искусства и антиквариата. Родившийся в Риге в 1929 году, Зариньш внес значительный вклад в развитие живописи, иллюстрации, а также монументального искусства. Его образовательный путь начался с Художественной школы имени Я. Розенталя и продолжился в Академии Художеств Латвии, где он не только окончил обучение с отличием, но и впоследствии преподавал, внося вклад в развитие будущих поколений художников.
Творчество Зариньша отличается глубоким историческим и культурным контекстом. Его произведения, вдохновленные историко-революционной тематикой, наполнены яркой эмоциональностью и романтикой. Картины "Какая высота!" (1958) и триптих "Солдаты революции" (1962-65) являются яркими примерами его искусства, отмеченные Ленинской премией в 1980 году.
Зариньш также известен своими иллюстрациями к книгам и плакатам, а его сотрудничество с различными издательствами и организациями подчеркивает его многогранность как художника. Важной частью его наследия являются также монументальные произведения искусства.
Значительные персональные и групповые выставки в различных странах подчеркивают международное признание Индулиса Зариньша. Его творчество показывает глубокое понимание как латвийской, так и западноевропейской живописной традиции, особенно влияние тоновых школ и мастеров, таких как Диего Веласкес и Ян Вермеер.
Тем, кто интересуется живописью и художественным наследием Индулиса Зариньша, стоит обратить внимание на мемориальные выставки и коллекции, где представлены его работы. Это отличная возможность глубже познакомиться с творчеством выдающегося художника, чье искусство оставило заметный след в истории.
Приглашаем всех желающих подписаться на обновления и уведомления о продажах произведений и аукционных событиях, связанных с Индулисом Зариньшем. Это ваш шанс не пропустить уникальные предложения и стать частью мира искусства и антиквариата.


Мария Абрамовна Зубреева — советская художница ХХ века. Она известна как живописец, график, декоратор, представитель ленинградской школы живописи, один из первых членов Ленинградского Союза художников. Ее творчество охватывало разнообразные жанры, включая портреты, пейзажи, натюрморты и жанровые композиции. Она занималась как станковой, так и монументальной живописью, оформлением интерьеров, а также книжной иллюстрацией. Художница часто работала в технике акварели и темперной живописи.
Мария Зубреева совместно с мужем, художником Сергеем Захаровым, провела много лет в Таджикистане, где внесла значительный вклад в искусство этой региона. Её акварельные портреты и восточные пейзажи остаются наиболее интересной частью её художественного наследия.


Александр Михайлович Кищенко — советский и белорусский художник второй половины ХХ века. Он наиболее известен как живописец-монументалист.
Александр Кищенко считается одним из самых известных художников Беларуси XX века, а его произведения — ценным достоянием белорусской культуры. Он работал во всех жанрах станковой и монументально-декоративной живописи и создал за свою карьеру сотни произведений, в том числе философских картин и портретов. Художник также профессионально владел техникой мозаики, керамики и гобелена.


Юрий Константинович Королёв был выдающимся советским художником-монументалистом, педагогом и профессором, прославившимся благодаря своим монументальным мозаичным панно. Его талант выявился ещё в детстве, что определило его будущий путь. Королёв родился в Москве и получил образование в Московской средней художественной школе, затем продолжил обучение в Московском институте прикладного и декоративного искусства и Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В.И. Мухиной. Одной из его знаменитых работ является роспись парадной лестницы в Институте физической культуры имени П.Ф. Лесгафта в Ленинграде. Королёв также известен своими работами на станциях московского метро, в частности, на станции "Улица 1905 года".
За свой вклад в искусство Юрий Константинович был удостоен звания Народного художника СССР в 1985 году и стал лауреатом Государственной премии РФ посмертно в 1995 году. Он также занимал важные общественные должности, включая директора Государственной Третьяковской галереи с 1980 по 1992 год и секретаря правления Союза художников СССР с 1968 по 1980 год.
Королёв внёс значительный вклад в развитие советского монументального искусства, оставив после себя многочисленные произведения, которые до сих пор вызывают восхищение и интерес. Его работы можно найти не только в России, но и за рубежом, где они продолжают привлекать внимание искусствоведов и любителей искусства.
Если вас интересует искусство Юрия Константиновича Королёва и вы хотите быть в курсе выставок его работ, подписывайтесь на обновления. Мы будем информировать вас о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим выдающимся художником.


Елизавета Сергеевна Кругликова была русско-советской художницей, гравёром и педагогом, прославившейся благодаря своему уникальному подходу к техникам гравюры и монотипии. Родившаяся в семье с искусствоведческими традициями, она начала своё обучение в Москве, а затем продолжила его в Париже, где и обрела своё уникальное звучание в искусстве. В Париже Елизавета создала свою мастерскую, которая стала своеобразным культурным центром для русских художников.
Кругликова исследовала и возрождала старинные техники гравюры, такие как меццотинто и акватинта, но особенно прославилась благодаря своим монотипиям и силуэтам, включая серии портретов выдающихся русских поэтов и деятелей революции. Она также была одним из основателей Государственного кукольного театра и преподавала в Высших художественно-технических мастерских.
Среди её известных работ - серия игральных карт с силуэтами, отражающими пропагандистский дух 1920-30-х годов, где изображения дам, королей и валетов символизировали крестьян, рабочих и пионеров.
Елизавета Кругликова умерла в Ленинграде в 1941 году, оставив после себя богатое наследие в русском и советском искусстве. Её работы хранятся в музеях и галереях, продолжая вдохновлять новые поколения художников.
Приглашаем коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата подписаться на обновления, связанные с творчеством Елизаветы Сергеевны Кругликовой, чтобы не пропустить новости о продажах произведений и аукционных событиях.


Николай Петрович Крымов — выдающийся русский и советский живописец, чьё имя неразрывно связано с российским пейзажем начала XX века. Родившийся и ушедший из жизни в Москве, Крымов оставил после себя наследие, которое продолжает вдохновлять и удивлять современников. Его творчество охватывает широкий спектр жанров, но особенно он известен своими пейзажами. Он обучался в Московской школе живописи, скульптуры и архитектуры, где его учителями были такие знаменитости, как Валентин Серов и Леонид Пастернак.
Сильное влияние на формирование стиля Крымова оказал Исаак Левитан, чьё мастерство передачи русской природы Крымов стремился перенять и развить. В своих работах Крымов стремился зафиксировать уникальное взаимодействие света и природы, создавая композиции, насыщенные атмосферой и настроением. Одной из его наиболее известных работ является картина "Крыши под снегом", которая сегодня хранится в Третьяковской галерее.
Крымов не был поклонником путешествий; основным источником его вдохновения стали родные пейзажи в окрестностях Москвы, Рязани и Тарусы. Эти места он изображал с особым трепетом и любовью, перенеся на холст их уникальную красоту и атмосферу.
Для коллекционеров и ценителей искусства картины Крымова являются объектом особого внимания, как за их художественную ценность, так и за историческую значимость. Специалисты рекомендуют обращать внимание на происхождение работы, методы её создания и состояние, что позволяет оценить её стоимость на рынке искусства наиболее точно.
Если вы заинтересованы в приобретении или изучении работ Николая Петровича Крымова, рекомендуем подписаться на обновления. Мы будем информировать вас о новых продажах и аукционах, где вы сможете найти его произведения.


Павел Варфоломеевич Кузнецов был выдающимся русским художником, чьё творчество оказало заметное влияние на развитие искусства в начале XX века. Он прославился как один из основателей и наиболее ярких представителей "Голубой розы" — направления, которое внесло значительный вклад в развитие русского символизма и авангарда.
Кузнецов не просто следовал традициям живописи своего времени, он экспериментировал с цветом и формой, стремясь передать своё видение мира через яркие и насыщенные образы. Его работы отличаются глубоким символизмом, а уникальный стиль сразу узнаваем. Кузнецов смело сочетал в своих полотнах элементы восточного искусства, что делало его творчество особенно притягательным.
Среди наиболее известных работ художника — серии картин, посвящённых пейзажам Средней Азии и Крыма, которые сегодня можно увидеть в ведущих музеях России, включая Государственную Третьяковскую галерею и Русский музей. Эти полотна поражают глубиной и насыщенностью цвета, демонстрируя уникальное мастерство Кузнецова.
Его вклад в развитие русской культуры и искусства трудно переоценить. Кузнецов не только оставил после себя великолепные произведения живописи, но и вдохновил целое поколение молодых художников на поиски новых форм и средств выражения.
Мы приглашаем коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата подписаться на обновления, чтобы не пропустить информацию о продажах новых лотов и аукционных событиях, связанных с творчеством Павла Варфоломеевича Кузнецова. Подписка гарантирует вам актуальные новости о мероприятиях, которые позволят глубже погрузиться в мир русского авангарда и приобрести уникальные произведения искусства.


Борис Михайлович Кустодиев — выдающийся русский художник, чьё творчество занимает особое место в истории русского искусства. Родившись в 1878 году в Астрахани, Кустодиев проявил себя не только как талантливый живописец, но и как иллюстратор и сценограф. Его произведения отличаются яркостью, насыщенностью цветов и глубоким пониманием русской души и культуры.
С началом Революции 1905 года, Кустодиев активно участвует в жизни художественных кругов, внося свой вклад в сатирические журналы и становясь членом ассоциации "Мир Искусства". Его иллюстрации к произведениям классиков русской литературы, таких как Гоголь, Лермонтов и Толстой, стали важным вкладом в историю русского книжного дизайна.
Одним из наиболее известных произведений Кустодиева является картина "Купчиха за чаем", написанная в 1918 году, которая стала символом русского быта и культуры. Несмотря на тяжелое заболевание, которое привело к параличу в 1916 году, Кустодиев продолжал работать, создавая произведения, отличающиеся жизнелюбием и оптимизмом.
Кустодиев также известен своими портретами, среди которых особо выделяется портрет Федора Шаляпина, созданный в 1921 году. Эта работа, полная символизма и отражающая русские традиции Масленицы, занимает особое место в коллекции Государственного музея театра и музыки в Санкт-Петербурге.
Кустодиевские произведения сегодня можно увидеть в музеях и галереях по всему миру, где они продолжают вдохновлять любителей искусства своей уникальной красотой и глубиной.
Мы приглашаем коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата подписаться на обновления, связанные с Борисом Михайловичем Кустодиевым. Подписка позволит вам быть в курсе новых продаж произведений и аукционных мероприятий, связанных с этим замечательным художником.


Сергей Васильевич Малютин, русский и советский художник, архитектор и педагог, родился в Москве в 1859 году и ушел из жизни там же в 1937 году. Его имя прочно ассоциируется с созданием первой русской матрёшки в 1890-х годах, что стало важным вкладом в русскую культуру и искусство. Работая в игрушечной мастерской «Детское воспитание», Малютин в сотрудничестве с токарем Василием Звёздочкиным создал куклу, вдохновившуюся японской традиционной куклой. Эта игрушка, получившая название «Матрёна», стала прототипом современной матрёшки.
Кроме того, Малютин занимался архитектурой, особенно заметно его сотрудничество с Марией Тенишевой в Талашкино, где он проявил себя как архитектор, создавая проекты, богато декорированные керамическими орнаментированными плитами и росписями. Его работы характеризуются использованием народных мотивов и стремлением к воссозданию национального стиля.
В Государственном Русском музее хранятся его работы, включая портреты и жанровые картины, созданные в конце XIX – начале XX веков. Среди них портреты дочери художника Веры Сергеевны Малютиной и художника Василия Васильевича Переплетчикова, отражающие глубокую психологизм и мастерство Малютина как портретиста.
Сергей Малютин оставил заметный след в русской культуре, будучи не только создателем национального символа - матрёшки, но и талантливым художником, чьи работы продолжают вдохновлять поколения.
Если вы коллекционер или специалист в области искусства и антиквариата, предлагаем подписаться на обновления, чтобы не пропустить новости о продажах и аукционных мероприятиях, связанных с творчеством Сергея Васильевича Малютина.


Лев Вольдемарович Нусберг — российский художник, архитектор и дизайнер. Он считается одним из самых значительных представителей русского кинетического искусства.
Нуссберг изучал архитектуру в Московском инженерно-строительном институте, а затем в Московском университете промышленного дизайна. В 1960-х годах он начал заниматься кинетическим искусством, которое он описывал как "машины", использующие движение и свет для создания динамичных визуальных впечатлений.
Его работы выставлялись во многих крупных музеях и галереях по всему миру, включая Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, Центр Жоржа Помпиду в Париже и Третьяковскую галерею в Москве.
Работы Нусберга известны своей сложной техникой и чувством юмора. Многие из его кинетических машин являются интерактивными, побуждая зрителей взаимодействовать с ними и влиять на их движения и модели.
Помимо работы в качестве художника, Нусберг также успешно работает как архитектор и дизайнер. Он участвовал в проектировании многих важных зданий в Москве, включая гостиницу "Украина" и торговый центр ГУМ.
В целом, Нусберг внес значительный вклад в российское искусство и дизайн и сегодня считается одним из самых значительных художников страны.


Михаил Родионович Пестриков — российский и советский художник конца XIX – первой трети ХХ веков. Он известен как живописец и педагог.
Михаил Пестриков занимался станковой и монументально-декоративной живописью. Он писал портреты, создал ряд картин библейской тематики. Художник также выполнял росписи в домах, научных учреждениях и в церквях.


Анатолий Галактионович Петрицкий был выдающимся украинским художником, сценографом и графиком, чьё творчество занимает заметное место в истории украинского и советского искусства XX века. Его работы отличаются глубоким пониманием человеческой сути и умением выражать внутреннее состояние персонажей через характерные черты и пластику лица. Особенно это заметно в его портретах, где каждая деталь способствует раскрытию образа.
Анатолий Петрицкий был активным участником культурной жизни своего времени, в том числе одним из основателей футуристической организации «Новая генерация» в 1927 году. Его творческий путь охватывает разнообразные жанры и стили, включая театр, где с 1930-х годов художник особенно активно проявил себя, создавая костюмы и декорации для ведущих театров СССР.
В течение своей жизни Петрицкий создал более 500 театральных работ, многие из которых сегодня хранятся в Музее театрального, музичного та кінемистецтва України и Национальном художественном музее. Его творчество отличается яркими панно, в которых находит отражение украинский фольклор и исторический контекст, а также уникальным сочетанием таланта станкового художника и мастера театрального искусства.
Известные работы Петрицкого представлены во многих выставочных залах и музеях. Среди них - декорации и костюмы к таким спектаклям, как «Сорочинская ярмарка» М. П. Мусоргского, «Тарас Бульба» Н. В. Лысенко и «Декабристы» Ю. А. Шапорина.
Анатолий Галактионович Петрицкий оставил после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять современных исследователей искусства и коллекционеров. Если вы интересуетесь украинским авангардом и театральным искусством, рекомендуем подписаться на обновления и не пропустить уникальные экспонаты и аукционные события, связанные с творчеством Анатолия Петрицкого.


Юрий Иванович Пименов — выдающийся русский и советский художник, чье творчество оставило заметный след в искусстве 20-го века. Родившись в Москве в 1903 году в семье юриста и дочери купца, Юрий с детства проявлял талант к рисованию, что поддерживалось его отцом, любителем искусства. Его обучение во ВХУТЕМАСе, где он познакомился с произведениями импрессионистов и других знаменитых художников, заложило фундамент его художественному стилю, смешивая влияния европейского экспрессионизма и русского авангарда.
Пименов прославился своими работами на социальные темы, среди которых выделяются картины "Инвалиды войны", "Новая Москва", "Фронтовая дорога" и "Свадьба на завтрашней улице". Эти произведения отражают основные темы его творчества: городскую жизнь, проблемы послевоенного общества и романтику советской эпохи.
В своей карьере Юрий Пименов активно участвовал в оформлении театральных постановок и работал на киностудии, что подчеркивает его многосторонний талант. Он оставил после себя значительное наследие в виде живописных работ, а также вклад в развитие советского театрального и кинематографического искусства.
Юрий Пименов ушел из жизни в 1977 году, но его творчество продолжает вдохновлять новые поколения художников и исследователей искусства. Его произведения хранятся в музеях России и за ее пределами, служа напоминанием о богатом культурном наследии советского периода.
Если вас интересует искусство Юрия Ивановича Пименова и вы хотите узнать больше о предстоящих продажах его работ или аукционах, подписывайтесь на наши обновления. Мы регулярно информируем о новых событиях, связанных с ключевыми фигурами мира искусства и антиквариата.


Яков Дорофеевич Ромас был выдающимся советским художником, чьи произведения до сих пор вызывают восхищение у ценителей искусства. Его картины, такие как "На плоту", "Бакенщица", и "Зимние залпы Балтики", занимают почетные места в коллекциях ведущих музеев России и мира, включая Третьяковскую галерею и Русский музей.
Ромас был не только талантливым художником, но и человеком, прошедшим через испытания Великой Отечественной войны, что нашло отражение в его работах, созданных военные годы. Он умело сочетал в своих произведениях глубокую эмоциональность с точной передачей природы и человеческих чувств, особенно это видно в его пейзажах и жанровых композициях, посвященных жизни и природе Сибири, Каспия, а также средней полосы России.
Значительная часть творчества Ромаса была посвящена изображению речных просторов, что выражается в таких его работах, как "Паруса", "На Енисее", и "Утро пятилетки". Эти картины отличаются не только высоким художественным качеством, но и глубиной мысли, заключенной в каждом штрихе.
Его работы ценятся не только в России, но и за рубежом, о чем свидетельствует интерес к его картинам на аукционах. Например, картины "Набережная Антверпена", "Крым", и "Волга" были выставлены на аукционах с оценочной стоимостью в десятки тысяч рублей.
Если вас интересует искусство Якова Дорофеевича Ромаса и вы хотите узнавать о новых продажах его работ и аукционных событиях, подпишитесь на наши обновления. Так вы всегда будете в курсе последних новостей, касающихся произведений этого выдающегося художника.


Татьяна Исидоровна Русакова (англ. Tatiana Isidorovna Rusakova), урожденная Купервассер (Kuperwasser) — советская художница-авангардист и график.
Татьяна Русакова училась в ленинградском ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе на живописном отделении у Кузьмы Петрова-Водкина и Осипа Браза. В 1926-1932 гг. была активным членом объединения «Круг художников». С 1946 года — член Союза советских художников.


Вадим Фёдорович Рындин — выдающийся советский живописец, театральный художник и сценограф, чьё имя неразрывно связано с развитием советского искусства XX века. Родившийся в Москве в 1902 году, Рындин внёс значительный вклад в театральное искусство, работая главным художником в ряде ведущих театров СССР, включая Камерный театр, Театр имени Е. Вахтангова и Московский академический театр драмы имени М. Горького. Его талант получил признание на государственном уровне – Рындин удостоен званий Народного художника РСФСР и СССР, а также стал лауреатом Сталинской премии.
Особенностью творчества Рындина является сочетание живописных декораций с условными конструкциями, что позволяло ему создавать на сцене уникальные миры, полные романтики, эмоциональной насыщенности и лаконизма образов. В его работах ощущается стремление к героико-эпическим решениям и ёмким метафорам, что делает его одним из ярких представителей советского театрально-декорационного искусства.
Рындин также оставил заметный след в образовании, преподавая в Институте имени В. И. Сурикова и внося вклад в подготовку новых поколений художников. Его произведения представлены в крупнейших музеях России, в том числе в Мемориальном музее С.Т. Коненкова, Научно-исследовательском музее Российской академии художеств и Московском музее современного искусства, где посетители могут насладиться уникальностью его творческого наследия.
Для любителей искусства и коллекционеров, интересующихся творчеством Вадима Фёдоровича Рындина, мы предлагаем подписаться на обновления, чтобы узнавать о новых выставках, аукционах и мероприятиях, связанных с его работами. Это прекрасная возможность оставаться в курсе всех событий, связанных с наследием великого художника.


Таир Теймурович Салахов был выдающимся советским, азербайджанским и российским художником-живописцем, театральным художником и педагогом, чьё творчество оставило неизгладимый след в истории отечественного искусства. Родился он 29 ноября 1928 года в Баку, в семье, ознаменованной трагедией сталинских репрессий, но именно эти тяжёлые обстоятельства во многом сформировали его как художника. Вдохновение и любовь к искусству были привиты Таиру его отцом, который, несмотря на все трудности, поддерживал творческие начинания своих детей.
Салахов окончил Азербайджанское художественное училище имени Азима Азимзаде и Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова, где он обучался под руководством знаменитого П. Д. Покаржевского. Его ранние работы, включая "Волны", "Эстакада" и дипломную работу "С вахты", уже тогда привлекли внимание критиков и публики.
Салахов стал одним из зачинателей "сурового стиля" в советском искусстве, живопись которого отличалась строгими критическими характеристиками и особенным вниманием к образам рабочего класса и советской действительности. Его работы включают в себя не только жанровые сцены, посвящённые жизни нефтяников, но и портреты знаменитых людей, таких как композиторы Кара Караев и Дмитрий Шостакович, а также натюрморты и пейзажи, наполненные живым духом его родного Азербайджана.
Творчество Салахова нашло признание не только в СССР, но и за рубежом, его работы экспонировались на многочисленных выставках по всему миру, включая Биеннале в Венеции и в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, а также в государственных и частных коллекциях. Он также оказал значительное влияние на развитие искусства, занимаясь педагогической деятельностью и принимая активное участие в культурной жизни страны.
Если вы являетесь коллекционером или специалистом в области искусства и антиквариата, подпишитесь на наши обновления, чтобы быть в курсе новых продаж и аукционных мероприятий, связанных с творчеством Таира Салахова.


Мартирос Сергеевич Сарьян был выдающимся армянским и русским художником, портретистом, книжным иллюстратором и театральным оформителем, чьё творчество заложило основы национальной школы армянской советской живописи. Его стиль отличался использованием больших плоскостей чистых цветов, создающих обобщённую характеристику форм и пластики их движения, что во многом было вдохновлено стилистикой средневековой армянской миниатюры.
Родившийся в 1880 году в армянской семье, Сарьян проявил свой талант уже в юности, когда начал рисовать, работая в почтовом отделении. Его обучение в Московской школе живописи, ваяния и зодчества, где он дружил с Владимиром Половинкиным и Кузьмой Петровым-Водкиным, заложило основу его будущих успехов.
Сарьян активно путешествовал, посещая Турцию, Египет и Иран, где создал целый ряд произведений, вдохновлённых местной культурой и искусством. Особенно значимыми были его работы, созданные в Париже в 1920-х годах, хотя многие из них были утрачены во время пожара.
Художник внёс значительный вклад в развитие армянского искусства, в том числе через создание герба Советской Армении и оформление занавеса для первого армянского государственного театра. Его работы выставлялись в ведущих галереях и приобретены многими музеями, включая Третьяковскую галерею.
Мартирос Сарьян ушёл из жизни в 1972 году, оставив после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять новые поколения художников и коллекционеров.
Если вас интересует искусство Мартироса Сарьяна, подписывайтесь на наши обновления. Мы будем информировать вас о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим знаменитым художником.


Владимир Иванович Стельмашонок — белорусский и советский художник второй половины ХХ – начала ХХI веков. Он известен как живописец, график и педагог.
Владимир Стельмашонок работал в разных жанрах и техниках. В станковой живописи он создавал преимущественно портреты — в основном деятелей истории и культуры Белоруссии. В монументально-декоративном искусстве творческое наследие художника включает в себя ряд монументальных произведений в Минске, на Украине и в Восточной Германии, в том числе витражи и мозаики для станций метро.


Урал Тансыкбаевич Тансыкбаев — знаменитый художник, чьё творчество стало основой для развития современного искусства в Узбекистане. Родившийся в начале XX века, Тансыкбаев быстро выделился на фоне своих современников благодаря уникальному сочетанию авангардных европейских тенденций с восточными традициями. Его работы, вдохновлённые природой и культурой Узбекистана, пронизаны яркими красками и необычными композиционными решениями.
Одним из ключевых периодов в его карьере стали 1920-30-е годы, когда Тансыкбаев, посещавший московские музеи, активно экспериментировал с импрессионизмом, дивизионизмом, постимпрессионизмом и фовизмом. Эти годы оказались переломными в его творчестве, помогли ему найти собственный стиль, в котором переплелись восточная декоративность и европейские художественные течения.
Тансыкбаева признали не только в его родном Узбекистане, но и за его пределами. Его картины хранятся в многих музеях, в том числе в Музее искусств Узбекистана в Ташкенте и Государственном музее искусств Казахстана имени А. Кастеева в Алматы. Кроме того, в честь художника в Алматы назван колледж декоративно-прикладного искусства, а в Ташкенте открыт мемориальный дом-музей.
Для тех, кто интересуется искусством и историей Узбекистана, изучение творчества Урала Тансыкбаева станет открытием. Его работы не просто картинки, а целые истории, рассказанные языком красок и форм. Подписывайтесь на обновления и не пропустите уникальную возможность узнать больше о продажах произведений и аукционах, связанных с Уралом Тансыкбаевым.


Евгений Александрович Тихменев был русским живописцем, графиком и анималистом, особенно известным своими охотничьими сценами. Родился в 1869 году в Сумах, с 1891 по 1894 год обучался в Петербургской АХ у Б.П. Виллевальде. Тихменев участвовал в Осенних выставках в Санкт-Петербурге и Москве в начале 1900-х, его работы регулярно публиковались в популярных журналах того времени.
Он всерьёз увлекался ружейной и псовой охотой, что нашло отражение в его произведениях, таких как «На медведя», «Лоси», и «Охота на волка с борзыми». После Октябрьской революции Тихменев занимался иллюстрированием детских книг и работал в Оренбурге, где создал ряд батальных полотен, включая известное «Салмышский бой».
Его произведения находятся в собраниях Оренбургского областного музея изобразительных искусств и Иркутского областного художественного музея, а также в частных коллекциях.
Для получения обновлений о новых продажах произведений и аукционах, связанных с Евгением Александровичем Тихменевым, подпишитесь на наши уведомления.


Ге́нрих Фо́гелер (нем. Heinrich Vogeler) — немецкий художник и философ, представитель немецкого югендстиля (модерна).
Разносторонний и талантливый творец, он постоянно рисовал, писал акварелью, сочинял стихи, проектировал, занимался дизайном и декором. С течением времени стиль его творчества менялся в широком диапазоне.
Во время Первой мировой войны с 1914 по 1917 годы Фогелер находился на Восточном фронте в качестве добровольца и делал зарисовки, в результате чего у него сформировались пацифистские настроения.
В середине 1920-х он несколько раз побывал в Советском Союзе и результатом его впечатлений стали картины в его собственном «комплексном стиле»: «Карелия и Мурманск» (1926), «Строительство новой жизни в советских республиках Центральной Азии» (1927), «Баку» (1927). В 1931 году Фогелер получил приглашение работать в СССР. Приход к власти нацистов в Германии сделал невозможным возвращение его на родину, а после вторжения Гитлера Фогелер в числе многих был депортирован в Казахскую ССР, где и умер.


Рудольф Рудольфович Френц был российским художником и педагогом, известным своими жанровыми сценами и историческими картинами. Родившись в 1888 году в Санкт-Петербурге, Френц стал важной фигурой в русском искусстве XX века. Он обучался в Императорской Академии художеств и позже преподавал там, воспитывая новое поколение художников.
Работы Френца отличались вниманием к деталям и исторической точностью. Он часто изображал сцены из русской истории, войны и повседневной жизни. Одной из известных его работ является "Бой под Ковелем", которая демонстрирует мастерство художника в передаче динамики и драматизма битвы. Картины Френца можно найти в таких музеях, как Государственный Русский музей и Третьяковская галерея.
Френц также был выдающимся педагогом, передавшим свои знания многим ученикам, которые впоследствии стали известными художниками. Его вклад в развитие русского искусства и образования делает его значимой фигурой для изучения и восхищения.
Если вы хотите быть в курсе новых продаж и аукционов, связанных с произведениями Рудольфа Рудольфовича Френца, подпишитесь на наши обновления. Вы будете получать информацию только о новых продуктах и событиях, связанных с этим выдающимся художником.


Иван Иванович Чёрный — советский, украинский и российский художник второй половины ХХ – начала ХХI веков. Он был известен своими монументальными и декоративными работами в стиле социалистического реализма.
Иван Чёрный в конце 1990-х годов переориентировал свой стиль, изобретая новую технику и отходя от фигуративности в пользу абстрактной живописи. Его загадочные композиции стали выразительным выражением внутренних переживаний, обогащённых красками и линиями.


Давид Петрович Штеренберг — выдающийся русский и советский художник, график, и театральный декоратор, родился в 1881 году в Житомире. С 1918 по 1920 годы он занимал должность заведующего отделом изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения, играя ключевую роль в становлении советского искусства послереволюционного периода. Штеренберг активно участвовал в организации выставочного дела, внимание уделял вопросам художественного образования и был одним из основателей Общества станковистов (ОСТ), который в 1925—1932 годах способствовал развитию советского изобразительного искусства.
Творчество Штеренберга отличалось особым своеобразием. Работая в жанрах пейзажа, портрета и натюрморта, он прошел путь от импрессионизма к футуризму, а затем к кубизму, стремясь передать реальную трехмерность на двухмерной плоскости. Его произведения, такие как «Простокваша», отличались стремлением к объективности и изображением простых вещей с особым вниманием к фактуре и объему.
Штеренберг также активно экспонировал свои работы, участвуя в множестве выставок, включая выставки еврейских художников. Глубокое осознание своего еврейского происхождения находило отражение в его творчестве и публичной позиции. Известный художественный критик Яков Тугенхольд высоко оценивал натюрморты Штеренберга, подчеркивая их не просто эстетическую ценность, но и глубокий рационалистический подход к изображению материального мира.
Среди его учеников были такие знаменитые российские художники, как Александр Дейнека и Юрий Пименов, что свидетельствует о значительном вкладе Штеренберга в развитие российского искусства.
Его работы сегодня находятся в ведущих музеях России, включая Русский музей, где представлены такие его произведения, как «Натюрморт с вишнями», «Рыба и лампа», и «Портрет жены художника».
Приглашаем коллекторов и экспертов в области искусства подписаться на обновления, связанные с Давидом Петровичем Штеренбергом, чтобы быть в курсе новых продаж произведений и аукционных событий. Подписка позволит вам получать эксклюзивную информацию о предстоящих выставках и продажах его работ.


Иван Николаевич Шульга — украинский российский и советский художник первой половины ХХ века. Он известен как мастер живописи и графики и педагог. Его имя внесено в «Единый художественный рейтинг 10 000 лучших художников мира» и в список 100 наиболее выдающихся художников Украины.
Иван Шульга работал в разных жанрах: писал портреты, жанровые картины, пейзажи (морские, ландшафтные, архитектурные, индустриальные), создавал натюрморты, панно, рисунки для художественных почтовых открыток, политические плакаты. Его творческое наследие включает в себя также картины в жанре ню и историческом жанре. Художник также иллюстрировал журналы и книги, оформлял театральные декорации.
Шульга работал в техниках акварели, рисунка карандашом, гуашью, тушью и сангиной, пастели, масляной и темперной живописи.


Василий Иванович Шухаев — выдающийся русский и советский художник, график, сценограф, педагог, принадлежащий к поколению неоклассиков. Он родился в Москве и учился в Императорской Академии художеств. Шухаев занимал активную творческую позицию, участвовал в художественных объединениях и проектах начала XX века, таких как "Мир искусства" и "Цех святого Луки". Особое внимание в его творчестве занимает портретное искусство. Примером мастерства Шухаева служит знаменитый двойной автопортрет "Арлекин и Пьеро", написанный вместе с Александром Яковлевым на острове Капри в 1914 году, который сегодня хранится в Государственном Русском музее.
В период с 1920 по 1935 год Шухаев находился в эмиграции, большую часть времени проживая в Париже, где продолжил свою творческую и педагогическую деятельность, открыв собственную школу живописи. Его работы отличаются глубоким проникновением в психологию изображаемых персон, а также искусной работой с цветом и формой, что делает их значимыми образцами портретного искусства того времени.
В 1935 году Шухаев вернулся на родину, где продолжил свою творческую деятельность, в том числе работая над сценографией для театральных постановок. Среди его работ есть эскизы декораций к операм и пьесам, которые являются важной частью его наследия.
Если вы являетесь коллекционером или экспертом в области искусства и антиквариата, настоятельно рекомендуем подписаться на обновления, чтобы быть в курсе новых продаж произведений Василия Ивановича Шухаева и связанных с ним аукционных событий. Ваша подписка гарантирует, что вы не пропустите ни одного значимого события, связанного с этим выдающимся художником.


Александра Александровна Экстер, яркая представительница русского авангарда, родилась в Белостоке, а взрослую жизнь провела между Киевом, Москвой и Парижем. Она была не только художницей, но и дизайнером, графиком и театральным декоратором, работая в таких направлениях, как кубофутуризм, супрематизм и ар-деко. Экстер занималась оформлением театральных постановок, в том числе для Камерного театра и Москвошвеи, а также преподавала в Академии современного искусства в Париже.
Её мастерская в Киеве стала местом встреч интеллектуальной элиты, среди которых были Анна Ахматова, Илья Эренбург и Осип Мандельштам. Экстер активно участвовала в международных выставках и была знакома с ведущими художниками своего времени, включая Пабло Пикассо и Жоржа Брака.
После смерти мужа в 1918 году Экстер оказалась в сложной финансовой ситуации, но продолжила работать, в том числе открыв студию декоративного искусства. В 1930-е годы она создала знаменитые работы в области книжной графики и посвятила себя оформлению интерьеров и росписи керамической посуды.
Не всю жизнь Экстер была связана с авангардом; в начале своего творческого пути она близко сотрудничала с символистами, в том числе благодаря своим связям в художественном мире и браку с известным адвокатом. Эта связь с французской культурой и поэзией, особенно с творчеством Верлена и Рембо, оказала значительное влияние на её ранние работы.
Её наследие и сегодня активно изучается и переосмысливается, подчеркивая значимость Экстер на художественном небосклоне XX века.
Если вас интересует авангард и творчество Александры Экстер, подпишитесь на наши обновления. Мы будем информировать вас о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этой выдающейся художницей.


Георгий Богданович Якулов был выдающимся армянским художником, театральным декоратором и авангардистом, родившимся в Тифлисе и скончавшимся в Ереване. Его творчество отличается яркой, контрастной и ритмичной живописью, с особым вниманием к свету, который часто пересекает его полотна в виде солнечных лучей, лежащих в основе его "теории разноцветных солнц". Якулов внес значительный вклад в развитие авангардного искусства, не причисляя себя к какому-либо одному направлению.
Среди его знаменитых работ выделяются картины "Улица", "Кафешантан", "Скачки" и "Портрет А.Г. Коонен", экспонируемые в Национальной галерее Армении и других местах. Якулов активно участвовал в многочисленных выставках, включая "Стефанос (Венок)", "Сецессион" в Вене и московский "Салон". Его связи с художниками объединения "Голубая роза" и участие в проектах декорации, включая кафе "Питтореск" и "Стойло Пегаса", подчеркивают его вклад в искусство и культуру начала 20 века.
После Революции 1917 года Якулов также занимался преподавательской деятельностью и продолжил работать в театре, создавая сценографии для Камерного театра Таирова. Его проект памятника "Двадцати шести комиссарам" в Баку, представляющий собой величественную спираль, отражающую революционные идеи, получил международное признание.
Жизнь и карьера Якулова были полны творческих поисков и экспериментов, что сделало его одним из самых ярких представителей авангарда своего времени. Его уникальное видение и мастерство оставили неизгладимый след в истории искусства.
Подпишитесь на наши обновления, чтобы узнавать о новых продажах произведений и аукционах, связанных с Георгием Богдановичем Якуловым.


Степан Петрович Яремич был выдающимся русским и советским художником и искусствоведом, чья жизнь и творчество оставили значительный след в истории русского искусства. Родившись в 1869 году, он прошёл путь от учёбы в живописной школе Киево-Печерской лавры и Рисовальной школе Н. И. Мурашко в Киеве до признания в художественных кругах Петербурга, Парижа и Венеции. Яремич не только создал множество запоминающихся произведений, но и внёс вклад в сохранение культурных ценностей и развитие музейного дела в России. Его работы, хранящиеся в таких престижных учреждениях, как Третьяковская галерея, Музей имени Шевченко в Киеве и Государственный музей Армении, подчёркивают его уникальный взгляд на мир и тонкое чувство красоты.
Важной стороной деятельности Яремича было его участие в организации выставок и аукционов, на которых он не только представлял собственные работы, но и способствовал популяризации произведений других художников. Его способность увидеть красоту в окружающем мире и передать её через свои картины и акварели нашла отражение в ряде пейзажей и архитектурных видов, особенно Петербурга и Венеции.
Карьера Яремича в качестве искусствоведа также заслуживает особого внимания. Его работы в области искусствознания и критики, включая монографии о Михаиле Врубеле, Николае Ге, а также его вклад в изучение творчества Александра Бенуа и Константина Сомова, демонстрируют глубокое понимание художественных процессов и тенденций своего времени.
Степан Петрович Яремич ушёл из жизни в 1939 году, но его наследие продолжает вдохновлять новые поколения искусствоведов и художников. Его жизнь и творчество являются ярким примером бесконечного стремления к красоте и истине через искусство.
Приглашаем всех интересующихся уникальным творчеством Степана Петровича Яремича подписаться на обновления, чтобы не пропустить новости о продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим выдающимся художником.