Скульпторы
Эрнст Штокер (нем. Ernst Stocker), более известный как Coghuf — швейцарский живописец, рисовальщик и скульптор. Он проектировал гобелены и витражи.
Для творчества Coghuf характерны абстрактные формы, яркие цвета и ощущение динамичного движения. Работы Coghuf часто передают эмоциональную глубину и исследуют связь между формой и пространством.
KCHO, урожденный Алексис Лейва Мачадо (исп. Alexis Leyva Machado) — современный кубинский художник и политик.
Его работы (инсталляции, скульптуры, рисунки), выполненные из самых разных материалов, включая предметы, связанные с миром моря, часто интерпретируют тему миграции.
Ян Лет Аагенсен (дат. Jan Leth Aagensen) — датский художник. Сделал себе имя как литограф, а позже стал известен своими скульптурами.
Формальное обучение Яна Лета проходило в Датской королевской академии изящных искусств под руководством профессора Сёрена Хьорта Нильсена с 1965 по 1969 год. Его первая выставка состоялась в 1961 году в Kunstnernes Forårudstilling (Весенняя выставка художников). Он является членом различных художественных групп: Decembristerne, Kunstnersamfundet og Foreningen Danske Grafikere, Ассоциации Датской королевской академии изящных искусств и Ассоциации датских художников-граверов.
Ян Лет участвовал в различных персональных и групповых выставках, представляя картины, скульптуры, рисунки и инсталляции в Дании и за рубежом. За свою жизнь он получил множество наград и грантов. Датское государство предоставило ему пожизненный экономический грант в 1998 году. Его работы представлены в коллекциях галерей в Дании и за рубежом.
Вяйнё Валдемар Аалтонен (фин. Wäinö Waldemar Aaltonen) был финским скульптором и художником, чьи работы оказали значительное влияние на искусство Финляндии в период её формирования как независимого государства. Особенно известен он своими памятниками и портретными бюстами, многие из которых стали национальными символами. В числе наиболее известных его работ - статуя бегуна Пааво Нурми и бюст композитора Яна Сибелиуса, а также монументальные скульптуры, украшающие Турку и Хельсинки.
Аалтонен также оставил значительное наследие в виде работ в парламентском здании Финляндии, где его скульптуры отражают дух новой эры страны. Его творчество, в котором прослеживается влияние кубизма, включает в себя не только публичные монументы, но и более личные работы, выставленные в музее Вяйнё Аалтонена в Турку.
Множество его работ находятся в постоянной экспозиции в Музее Вяйнё Аалтонена, где представлены его скульптуры, рисунки, графика и живопись. Этот музей является ключевым местом для понимания вклада Аалтонена в искусство Финляндии.
Для получения более подробной информации, а также для ознакомления с предстоящими выставками и событиями, связанными с Вяйнё Валдемаром Аалтоненом, рекомендуем подписаться на рассылку обновлений. Это позволит вам всегда быть в курсе новостей, связанных с продажами произведений и аукционами.
Магдалена Абаканович (польск. Magdalena Abakanowicz) была выдающимся польским скульптором и художником текстильной индустрии, известной своими масштабными инсталляциями и использованием нетрадиционных материалов. Родившаяся в 1930 году, Абаканович изучала искусство в Академии изящных искусств в Варшаве, где она вдохновлялась идеями модернизма, хотя официально того времени преобладал социалистический реализм.
Её работа часто содержит элементы, отражающие её личный опыт военных лет и послевоенного времени в Польше. Например, серия скульптур "4 Seated Figures" (2002 год) включает фигуры без голов и рук, что символизирует утрату человечности и индивидуальности в массе. Её знаменитые "Абаканы" — это впечатляющие текстильные скульптуры, создающие ощущение захватывающего пространства и объёма.
Творчество Абаканович получило широкое признание, и её работы можно найти в многих мировых музеях и галереях. Она была удостоена множества наград, в том числе Премии за жизненные достижения Международного скульптурного центра в 2005 году.
Если вы желаете быть в курсе всех новых событий, связанных с произведениями Магдалены Абаканович, подпишитесь на обновления. Мы уведомим вас о новых выставках, продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим выдающимся художником.
Иван Михайлович Абаляев, русский скульптор-самоучка и резчик по дереву, родился в 1901 году в семье сапожника и прожил всю жизнь в деревне Нутрома. Несмотря на минимальное образование, он добился удивительных успехов в творчестве, исключительно благодаря своему внутреннему стремлению и настойчивости. Абаляев специализировался на создании многофигурных композиций из дерева, черпая вдохновение из быта местных кустарей-сапожников .
Его талант был признан на множестве выставок, например, в 1935 году на выставке в Центральном доме крестьянина в Москве, где его работы приобрел Музей народоведения. Иван Михайлович также активно сотрудничал с кимрским музеем, благодаря поддержке которого его работы были приобретены и выставлены на обозрение широкой публике.
К сожалению, жизнь этого талантливого скульптора оборвалась в 1941 году — он погиб в начале Великой Отечественной войны. Однако его наследие живет: большинство его работ хранится в Краеведческом музее в Кимрах и в Тверской областной художественной галерее.
Если вас интересуют работы Ивана Михайловича Абаляева или вы хотите узнать больше о нем, предлагаем подписаться на наши обновления. Это позволит вам получать информацию о продажах его работ и аукционах, связанных с его творчеством.
Луиза Аббема (франц. Louise Abbema) была французской художницей, скульптором и гравером, родившейся в 1853 году в аристократической семье в Этампе. С раннего возраста она обучалась живописи у таких мастеров, как Шарль Шаплен и Жан-Жак Эннер, и быстро заявила о себе, благодаря портретам актеров и актрис Комеди Франсез, в том числе Сары Бернар. Её работы отражали влияние импрессионизма и академического искусства, а также были вдохновлены японским искусством.
Аббема активно участвовала в художественной жизни Парижа, её картины выставлялись в Салоне художников Франции и на Всемирных выставках. Она также выполняла заказы на декоративные панно для ратуш и других общественных зданий в Париже, а также работала над интерьерами таких мест, как Театр Сары Бернар (ныне Театр города Парижа) и дворец губернатора в Дакаре.
В 1906 году Луиза Аббема была награждена орденом Почётного легиона. Несмотря на признание в течение её жизни, после смерти в 1927 году её работы на некоторое время были забыты, но в конце XX века они снова стали популярны, особенно в контексте исследования вклада женщин в искусство прошлых веков.
Если вас заинтересовала работа Луизы Аббема и хотели бы получать обновления о новых продажах её произведений или предстоящих аукционах, подписывайтесь на наши обновления.
Юссуф Аббо (англ. Jussuf Abbo), урожденный Юссуфф Аббу (англ. Jussuf Abbo) — палестинско-еврейский художник. Рожденный на территории Османской империи, Юссуф Аббо эмигрировал в Германию в 1911 году, где он работал в течение многих лет, прежде чем нашел убежище в Великобритании в 1935 году.
В 1937 году в Германии его работы были заклеймены как "дегенеративное искусство" и изъяты из всех государственных музеев. Большая часть изъятых работ была позже уничтожена нацистским режимом.
Роберт Петросович Авакян — советский и узбекистанский художник второй половины ХХ – начала ХХI веков армянского происхождения. Он известен как живописец, график, скульптор и педагог.
Роберт Авакян получил образование в области живописи, но наиболее прославился как автор монументальных скульптур. Он активно работал в Ташкенте, участвуя в многочисленных выставках, включая международные конкурсы скульптуры. Мастер оставил свой след также в таких городах Узбекистана, как Бухара, Нукус и Янгибазар, где он создал значимые монументальные произведения.
Хезекия Авгур (англ. Hezekiah Augur) — американский скульптор и изобретатель. Он был самоучкой и, в отличие от многих других американских скульпторов XIX века, всю свою карьеру провел в Нью-Хейвене.
Хезекия Авгур был сыном плотника, рано освоил профессию резчика по дереву. Позже он изобрел кружевной станок и станок для резьбы ножек фортепиано. А затем перешел на мрамор.
Хезекия Авгур был членом Коннектикутской академии искусств и наук.
Эдгар Августин (нем. Edgar Augustin) — немецкий художник и скульптор.
Августин изучал скульптуру в Мюнстере у Карла Элерса, затем был учеником мастера Густава Зейтца в Гамбурге. Его творчество включает частично абстрактные фигуративные изображения из бронзы, дерева и гипса, а также живопись, рисунки и графику. Некоторые скульптуры Эдгара Августина расположены в общественных местах Гамбурга и других городов.
Эдгар Августин был членом Свободной академии художеств в Гамбурге и Специальной ассоциации художников Германии. Во второй половине 20 века Августин был одним из пионеров фигуративной деревянной скульптуры и считается ее важнейшим представителем.
Антун Августинчич (хорв. Antun Augustinčić) — выдающийся хорватский скульптор, чьё имя известно в мире искусства благодаря его вкладу в создание монументальных скульптур. Родившийся в Кланеце в 1900 году, он стал автором памятников лидерам нескольких государств, в том числе Польши и Югославии.
Августинчича отличала способность вдохнуть в бронзу дух величия и героизма, что характерно для европейского монументального искусства начала XX века. Его работы, воплощающие силу и динамику, привлекают внимание не только экспертов, но и широкой публики.
Одним из наиболее известных творений является памятник освободителям Ниша, созданный в 1937 году и объявленный культурной ценностью в 1983 году. Этот монумент стал значимым произведением югославского искусства, символизируя освобождение Ниша от Османской империи.
Собираетесь ли вы пополнить свою коллекцию или исследовать богатую историю искусства, произведения Антун Августинчича несомненно заслуживают вашего внимания. Подписывайтесь на обновления и будьте в курсе новых продаж и аукционных событий, связанных с творчеством этого замечательного скульптора.
Янис Авотиньш (латыш. Janis Avotins) — это латвийский художник, родился в Риге в 1981 году. Он получил образование в Латвийской академии искусств и в Royal College of Art в Лондоне. Авотиньш работает в различных медиа, включая живопись, графику и скульптуру, и его работы характеризуются экспериментальным подходом к форме и технике. Он получил признание за свои выставки в мировых галереях, включая Serpentin Galleries в Лондоне и Венецианскую биеннале.
Яаков Агам (иврит יעקב אגם; англ. Yaakov Agam), первоначально носивший имя Яаков Гибштейн и родившийся в 1928 году, является выдающимся израильским художником, одним из пионеров кинетического искусства. Его творчество уникально сочетанием геометрической абстракции и оптических иллюзий, создающих динамичные визуальные эффекты. Агам известен разработкой "агамографа" — типа печати, который представляет собой изменчивые изображения в зависимости от точки зрения наблюдателя.
С самого детства, проведенного в семье русского раввина и каббалиста, Агам проявлял интерес к искусству. Его обучение в Иерусалиме, Цюрихе и Париже под руководством таких мастеров, как Иоганнес Иттен и Макс Билл, оказало значительное влияние на формирование его уникального стиля. В возрасте 25 лет Агам провел свою первую персональную выставку в Париже, которая положила начало его международному признанию.
Творчество Агама было отмечено множеством выставок в престижных музеях, включая Музей современного искусства и Музей Гуггенхайма. Кроме того, художник получил медаль Яна Амоса Коменского от ЮНЕСКО за "метод Агама" визуального образования детей и разработал трофей для победителя конкурса Евровидение 1999 года, проходившего в Иерусалиме.
Его работы, такие как "Двойная метаморфоза II", "Мимолетное изображение" и "Бесконечное достижение", демонстрируют глубину и разнообразие его таланта, привлекая внимание коллекционеров и экспертов в области искусства по всему миру. Агам не только художник, но и новатор, чьи произведения приглашают зрителя к активному взаимодействию, изменяя их восприятие формы и цвета в зависимости от угла зрения.
Если вас интересует кинетическое искусство и вы хотите узнать больше о работах Яакова Агама, подпишитесь на наши обновления. Мы будем информировать вас о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим выдающимся художником.
Рудольф Александр Агрикола (нем. Rudolf Alexander Agricola) — немецкий скульптор. В 1930-х годах учился у Герхарда Маркса в Галле и в Штеделе у Рихарда Шайбе. В 1937 году он последовал за Рихардом Шайбе в Берлин в качестве магистранта. Он работал там до конца Второй мировой войны и получил несколько наград.
Рудольф Агрикола известен бронзовыми скульптурами с полными фигурами и обнаженной натурой. На его творчество повлияли Георг Кольбе и Аристид Майоль.
Анри-Жорж Адам (фр. Henri-Georges Adam) был французским гравером и нефигуративным скульптором Парижской школы, который также участвовал в создании многочисленных монументальных гобеленов. Его работы в этих трех областях считаются одними из самых масштабных в двадцатом веке.
Кэндзиро Адзума (яп. 吾妻 兼治郎; англ. Kenjirō Azuma) — японский скульптор-абстракционист, известный своим авангардным и новаторским подходом к скульптуре и инсталляционному искусству, один из самых значимых художников Японии после окончания Второй мировой войны. Также много лет жил и работал в Италии. Изучал скульптуру в Высшей школе искусств Токийского университета и в Академии изящных искусств Брера в Милане, где посещал класс Марино Марини.
Кэндзиро Адзума был ключевой фигурой в японском художественном движении, известном как Моно-ха (Школа вещей) в конце 1960-х и начале 1970-х годов. Художники Моно-ха исследовали отношения между природными и промышленными материалами, часто сопоставляя их для создания заставляющих задуматься инсталляций.
Терри Роджер Адкинс (англ. Terry Roger Adkins) — американский художник. Он был профессором изобразительного искусства в Школе дизайна Университета Пенсильвании.
Адкинс был междисциплинарным художником, чья практика включала скульптуру, перформанс, видео и фотографию. Его работы часто вдохновлялись, посвящались музыкантам или музыкальным инструментам или ссылались на них; конкретные инсталляции и выставки иногда назывались "сольными концертами". Иногда эти скульптурные композиции "активировались" в выступлениях совместной перформанс-группы Адкинса "Lone Wolf Recital Corps".
Заир Исаакович Азгур — советский и белорусский художник ХХ века. Он известен как скульптор, искусствовед и писатель.
Заир Азгур работал в области станковой и монументальной скульптуры. Он создавал скульптурные портреты деятелей социалистического и революционного движения, исторических деятелей, известных мастеров культуры, а также памятники. Азгур был приверженцем строгой реалистической формы в искусстве.
Майкл Айртон (англ. Michael Ayrton), урожденный Майкл А. Гулд (англ. Michael A. Gould) — британский живописец, график, скульптор и писатель. В художественном плане он ассоциируется с сюрреализмом под влиянием экспрессионизма, иногда его называли представителем неоромантизма.
Гапар Айтиевич Айтиев — выдающийся советский киргизский художник, педагог и общественный деятель. Родившийся в 1912 году в селе Тулейкен Ошской области, он стал одним из первых профессиональных художников Киргизии, внесший значительный вклад в развитие киргизского искусства. Его образовательный путь прошел через Киргизский институт просвещения и Московское художественное училище "Памяти 1905 года", где он обучался у известных мастеров Н. П. Крымова и П. И. Петровичева.
Творчество Айтиева охватывает широкий спектр жанров, от станковой и монументальной живописи до скульптуры и театрального декораторства. Его работы отмечены высокими наградами и признанием: он является лауреатом Государственной премии Кыргызской ССР имени Токтогула Сатылганова, Народным художником СССР и Киргизской ССР, а также Героем Социалистического Труда.
Айтиев особенно известен своими эпическими и поэтичными пейзажами Киргизстана, такими как "Полдень на Иссык-Куле", а также портретами и монументальной живописью. Его "Галерея портретов современников" от 1979 года является значимым вкладом в портретное искусство.
Айтиев не только создавал искусство, но и активно занимался педагогической деятельностью, руководя мастерской живописи Академии художеств Киргизской ССР в городе Фрунзе. Его вклад в образование и формирование новых поколений художников неоценим.
Приглашаем всех ценителей искусства и антиквариатов подписаться на обновления, связанные с творчеством Гапара Айтиева, чтобы не пропустить информацию о новых продажах произведений и аукционных событиях.
Вольфрам Айхеле (нем. Wolfram Aïchele) — художник из Баден-Вюртемберга на юге Германии, сын известного художника-анималиста Эрвина Айхеле. Получив образование скульптора, изучал религиозное и византийское искусство, черпал вдохновение в своих паломничествах в Сербию, Косово, Македонию и на Афон. Сосредоточился на написании икон яичной темперой, стремясь возродить чистый иконографический стиль. Позже переехал в Париж, где исследовал восточноевропейское народное искусство, персидские миниатюры и творчество современных ему художников, таких как Марк Шагал и Пауль Клее. Более поздние работы Айхеле сочетали фигуративное и абстрактное искусство, в этот период он писал акварели и создавал коллажи.
Йо Акияма (яп. 秋山 陽; англ. Yō Akiyama) — японский керамист, живущий в Киото. Он был одной из ведущих фигур Sōdeisha, авангардной группы художников двадцатого века, которая стремилась пересмотреть понимание эстетики и назначения в современной и новейшей керамике, делая акцент на скульптурных атрибутах, а не на строгой функциональности. В течение шести лет Акияма учился непосредственно у Казуо Яги, одного из основателей Sōdeisha. Позже Акияма стал профессором Киотского муниципального университета искусств и музыки, где в настоящее время является почетным профессором, уйдя на пенсию в 2018 году. Как художник, он работает в основном с черной керамикой — техникой, при которой глина обжигается при низкой температуре в дымчатых условиях для создания темного эффекта. Его преимущественно крупномасштабные работы отличаются богатой текстурой и абстрактностью, подчеркивая земную материальность произведения, а также его форму.
Анджело Аккарди (итал. Angelo Accardi) — современный итальянский художник. Рисует сюрреалистические сцены повседневной жизни на фоне реалистичных городских и природных ландшафтов. За каждой картиной стоит целая история. Отличительные особенности творчества Аккарди – ироничная и игривая точка зрения и авангардный стиль.
Фанизани Акуда (англ. Fanizani Akuda) — скульптор-самоучка из Зимбабве, родившийся в Замбии.
Он работал каменщиком на карьере, когда ему в руки попался инструмент и он создал свою первую каменную скульптуру. Благодаря собственному уникальному стилю Фанизани удавалось талантливо передавать камню человеческие эмоции. Его работы можно узнать по прорезанным глазам, округлым формам, веселым и улыбающимся лицам, также его темы — счастливая семья, взаимодействие между людьми и животными, часто в парах или группах. Фанизани также любил вырезать скульптуры-свистульки.
Благодаря Фанизани и его уникальным каменным скульптурам сегодня Зимбабве признана на международном уровне.
Антонио Франсиско Лисбоа (исп. Antônio Francisco Lisboa), известный как Алейжадинью (Aleijadinho) — известным скульптором, резчиком и архитектором в колониальной Бразилии. Его выдающиеся работы украшали многочисленные церкви по всей стране, демонстрируя стиль под влиянием барокко и рококо. Алейжадинью считается величайшим представителем колониального искусства в Бразилии и признан на международном уровне как ведущая фигура в искусстве барокко на Американском континенте.
Несмотря на ограниченность биографической информации, его вклад в искусство прославляется благодаря огромному количеству работ, которые он оставил после себя. Его творения, включая резьбу, архитектурные проекты, рельефы и статуи, были сосредоточены в штате Минас-Жерайс, в частности в Уро-Прето, Сабаре, Сан-Жуан-дель-Рей и Конгоньясе. Церковь Святого Франциска Ассизского в Оуро-Прето и Святилище Бом Иисуса в Матозиньюше демонстрируют некоторые из его самых значительных работ.
Питер Александр был американским художником, который был частью художественного движения «Свет и пространство» в Южной Калифорнии в 1960-х годах. Он изучал архитектуру в Англии, а затем получил степень бакалавра и магистра искусств в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Александр начинал как архитектор, прежде чем в 1960-х годах заработал репутацию благодаря созданию своих скульптур.
Воббе Алкема (нидерл. Wobbe Alkema) — нидерландский художник, график, архитектор, дизайнер и скульптор. Он известен своими абстрактными и геометрическими работами, в которых часто сочетаются элементы конструктивизма и De Stijl.
Алкема получил образование архитектора, а затем обратился к искусству, обучаясь в Академии изящных искусств в Гронингене. В 1920-х годах он был вовлечен в коллектив художников De Ploeg, который активно работал в северных Нидерландах и пропагандировал модернистское искусство и культуру.
На протяжении всей своей карьеры Алкема продолжал исследовать принципы абстракции и геометрии в своих работах. В его картинах часто встречаются простые геометрические формы, такие как квадраты, круги и треугольники, расположенные в сложных композициях, которые предполагают движение и глубину. Он также интересовался взаимодействием цвета, используя яркие, смелые оттенки для создания динамичных контрастов и гармонии.
Помимо живописи, Алкема создал ряд скульптурных работ, включая абстрактные рельефы и отдельно стоящие скульптуры. Он также проектировал мебель и другие функциональные предметы, применяя свои принципы абстракции и геометрической формы к повседневным объектам.
Работы Алкемы хранятся в коллекциях нескольких музеев Нидерландов, включая Музей Гронингера и Амстердамский музей Стеделийк. Он считается важной фигурой в развитии абстрактного искусства в Нидерландах, и его работами продолжают восхищаться за новаторское использование формы и цвета.
Андре-Жозеф Аллар (фр. André-Joseph Allar) — французский скульптор. Учился в Школах изящных искусств Марселя и Парижа у Эжена Гийома, Антуана Лорана Дантана и Пьера-Жюля Кавелье.
Андре-Жозеф Аллар наиболее известен своими небольшими работами и архитектурными проектами.
Да́ррен А́лмонд — современный британский художник. Работы Даррена Алмонда исследуют тему времени, места и памяти. Он использует различные медиа, чтобы показать ход времени. В 1995 году Алмонд провел свою первую персональную выставку в Лондоне, на которой была представлена единственная работа KN120. Инсталляция Даррена Алмонда «Если бы ты был рядом…» была номинирована на Премию Тернера в 2005 году.
Чарльз Генри Алстон (англ. Charles Henry Alston) — американский художник середины ХХ века. Он известен как график и живописец-монументалист, а также скульптор, иллюстратор и педагог, живший и работавший в нью-йоркском районе Гарлеме.
Чарльз Алстон был активистом так называемого «Гарлемского Возрождения». Он стал первым афроамериканским руководителем Федерального художественного проекта США. Художник создал фрески для Гарлемской больницы, а также ряда культурных и административных зданий в Нью-Йорке. Алстон является автором бюста Мартина Лютера Кинга-младшего, который стал первым изображением афроамериканца, выставленным в Белом доме в Вашингтоне.
Фредерико Агилар Алькуаз (англ. Frederico Aguilar Alcuaz) — филиппинский художник-абстракционист, скульптор и керамист, мастер гобелена.
Он обучался живописи в Школе изящных искусств Филиппинского университета, затем жил и работал и на Филиппинах, и в Испании, а в Брно (Чехия) он много трудился над созданием гобеленов.
Своими яркими абстрактными работами в разных жанрах и техниках Алькуаз заслужил мировое признание, он много выставлялся на международном уровне.
Андреа Сальваторе Альо (итал. Andrea Salvatore Aglio; англ. Andrea Salvatore di Antonio Aglio) — итальянский художник и скульптор, специализировавшийся на росписи по мрамору.
Андреа Сальваторе Альо заново открыл и модифицировал технику, известную как энкаустика, которая позволила ему рисовать и воспроизводить произведения искусства на мраморе.
Хулио Альпуи (исп. Julio Alpuy) — уругвайский живописец, скульптор и художник-монументалист. В начале своей карьеры Альпуи был членом «Школы Юга» (Taller Torres-García) и движения конструктивного искусства. Хотя на его ранние работы большое влияние оказали теории Торреса-Гарсии о том, что он называл конструктивным универсализмом, Альпуи черпал из самых разных культур и мифов, создавая произведения, которые нарушали границы конструктивной сетки. Кроме того, его обучение в Европе и Латинской Америке помогло развить интерес к кубизму и мифам, что повлияло на его последующие работы. Альпуи сделал плодотворную карьеру, и его работы выставляются по всему миру.
Натан Исаевич Альтман был выдающимся русским и советским художником-авангардистом, кубистом, скульптором и театральным художником, чьи работы оказали значительное влияние на искусство XX века. Его талант проявился в различных жанрах и техниках, от портретной живописи до сценографии и книжной графики. Особенно заметен его вклад в развитие театрального искусства, где Альтман создал революционные сценографии для спектаклей таких театров, как Московский государственный еврейский театр и Габима.
В своей работе Альтман неоднократно обращался к изображению В. И. Ленина, создавая портреты, которые легли в основу агитационного фарфора 1920-х годов, наиболее известным из которых является тарелка "Кто не работает, тот не ест". Его иллюстрации к "Петербургским повестям" Н. В. Гоголя показывают глубину проникновения в литературный текст и умение передать его атмосферу через изобразительное искусство.
Период проживания в Париже (1928-1935 годы) оказал влияние на развитие творческого стиля Альтмана, где он активно участвовал в международных выставках и сотрудничал с представителями европейского авангарда. Возвращение в СССР пометило новый этап в его карьере, на котором художник сосредоточился на театральном дизайне и книжной графике, стараясь найти новые формы выражения в условиях сталинского режима.
Известны такие работы Альтмана, как "Портрет Анны Ахматовой" (1914), находящийся в Государственном Русском музее, который демонстрирует его мастерство в портретной живописи и вклад в развитие кубизма.
Мы приглашаем всех, кто интересуется искусством и творчеством Натана Исаевича Альтмана, подписаться на обновления, чтобы не пропустить новости о продажах его работ и аукционах, связанных с его наследием.
Карло Альфано (итал. Carlo Alfano) — итальянский художник и скульптор.
Он учился в Неаполе, городе, где держал свою студию и работал, чередуя длительные периоды за границей, особенно в Германии. Большая часть его творений относится к области концептуальных исследований.
Андреу Альфаро Эрнандес (исп. Andreu Alfaro Hernández) — испанский скульптор.
Альфаро изучил принципы геометрии и применил свои знания для создания абстрактных работ. Его скульптуры обычно полны нюансов, которые играют с модулем, серией, светом и цветом. Его также называют художником-минималистом.
Гарольд Амбеллан (англ. Harold Ambellan) — американский художник и скульптор.
Он изучал скульптуру и изобразительное искусство в Буффало, а потом переехал в Нью-Йорк. Человеческая фигура занимает центральное место в творчестве Гарольда Амбеллана. Он создавал монументальные фигуры и много рисовал, оставив тысячи рисунков. Амбеллан был одним из участников Федерального художественного проекта Рузвельта, нанявшего во время Великой депрессии сотни художников, которые в совокупности создали более 100 000 картин и более 18 000 скульптур.
Амбеллан оставался приверженцем фигуративности как в своей скульптуре, так и в живописи. Он был избран президентом Гильдии скульпторов Америки в 1941 году, и в том же году его работы были выставлены на групповых выставках в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и в Академии изящных искусств в Филадельфии.
В 1944 году Амбеллан участвовал в освобождении Нормандии в составе ВМС США, затем преподавал в Нью-Йорке трехмерное искусство в Workshop School. В 1954 году по политическим причинам Амбеллан переехал во Францию и остался там до конца жизни, работая и выставляясь по всей Европе.
Гада Амер (араб. غادة عامر; англ. Ghada Amer) — современная художница, известна благодаря эротическим картинам с использованием вышивки.
Работы Амер исследуют темы любви, секса и скрытых желаний. В картинах последнего времени она изображает фантазии на тему любви и секса с использованием визуального языка сказок и глянцевых порнографических изображений. Сексуальные образы всегда напоминают мираж в работах художницы. Фигуры предлагают себя зрителю в откровенных позах, их гипнотическое повторение, разорванные линии и усеченные тела делают их плохо различимыми. Бесстыдная демонстрация тела становится призраком, появляющимся и исчезающим среди спутанных нитей. Зритель должен угадать образ, испытывая чувство радости и разочарования.
Андреас Амрхайн (нем. Andreas Amrhein) — современный немецкий художник. Его первой проверенной выставкой была Arbeiten auf Papier «Blau» в Galerie Michael Schultz в Берлине в 1994 году. Андреас Амрхайн чаще всего выставляется в Германии, но также имел выставки в Австрии, Китае и других странах.
Эль Анацуи (англ. El Anatsui), скульптор из Ганы, родившийся 4 февраля 1944 года, занял свою нишу благодаря культовым инсталляциям из бутылочных крышек. Его творчество объединяет его ганские корни и карьеру в Нигерии, завоевывая международное признание благодаря инновационному использованию повседневных материалов. Крупномасштабные металлические гобелены Анацуи, тщательно собранные из выброшенных бутылочных крышек и медной проволоки, отражают всю его жизнь, посвященную изучению местных материалов и ремесленного мастерства.
Род Эль Анацуи, принадлежащий к народности эве, связан с искусством: он сын мастера по ткачеству ткани кенте. Это наследие проявляется в его работах, как и его формальное художественное образование, полученное в Университете науки и технологии имени Кваме Нкрумы в Кумаси, Гана. Скульптуры Анацуи - это не просто произведения искусства, а повествования, сотканные из дерева, металла и глины, каждое из которых мерцает своей историей.
Инсталляции Анацуи свидетельствуют о его преобразующем видении, когда он перерабатывает простые материалы в изменчивые скульптуры, которые находят отклик у мировой аудитории. Его работы, часто выставляемые в престижных музеях и галереях, - это не просто скульптуры; это диалоги об устойчивости и культуре, приглашающие зрителей разгадать скрытые в них смысловые слои.
Для коллекционеров, аукционистов и ценителей искусства работы Эль Анацуи — это сочетание истории, инноваций и артистизма, что делает их значимым дополнением любой коллекции. Чтобы быть в курсе последних новостей от Эль Анацуи и его завораживающих творений, подпишитесь на нашу рассылку.
Карл Андре (англ. Carl Andre) —
американский художник-минималист, известный своими скульптурными работами из промышленных материалов, таких как металлические пластины, кирпичи и бетонные блоки. Он был ключевой фигурой в движении минималистского искусства 1960-х и 1970-х годов, которое подчеркивало использование упрощенных форм и материалов.
В 1960-х годах Андре начал создавать свои фирменные напольные скульптуры, которые состояли из стандартизированных блоков из металла, дерева или других материалов, расположенных в простых геометрических узорах прямо на земле. Его работы часто вызывали споры, поскольку многие критики считали их чрезмерно упрощенными или даже нигилистическими. Однако скульптуры Андре также были отмечены за их сдержанную красоту и способность бросить вызов традиционным представлениям об искусстве и скульптуре.
На протяжении всей своей карьеры Андре выставлял свои работы в крупнейших музеях и галереях по всему миру. Андре продолжает жить и работать в Нью-Йорке, где он остается влиятельной фигурой в мире искусства.
Николай Андреевич Андреев, русский советский скульптор и график, заслужил широкое признание благодаря своему вкладу в искусство начала XX века. Он был членом Товарищества передвижников и прославился как мастер монументальной скульптуры и графики. Среди его наиболее известных работ - памятник Николаю Гоголю в Москве, отражающий глубокое понимание психологии и творчества великого писателя. Андреев тщательно изучал жизнь и произведения Гоголя, что позволило ему создать выразительный и эмоционально насыщенный образ.
В его творчестве заметно влияние импрессионизма и экспрессионизма, что проявляется в умении передать сложные эмоциональные состояния через форму и текстуру. Андреев также оставил заметный след в графическом искусстве, создав серию портретов известных деятелей культуры и политики, которые сегодня хранятся в коллекции Третьяковской галереи.
Для любителей искусства и коллекционеров, интересующихся русским монументальным искусством начала XX века, работа Николая Андреевича Андреева представляет особенный интерес. Его творчество является свидетельством эпохи и отражает глубокие социальные и личные поиски художника в период значительных исторических перемен.
Приглашаем подписаться на обновления, чтобы быть в курсе новых продаж произведений и аукционных мероприятий, связанных с Николаем Андреевичем Андреевым. Это уникальная возможность прикоснуться к истории русского искусства и обогатить вашу коллекцию значимыми работами.
Константин Андреу (греч. Κωνσταντίνος Ανδρέου; порт. Constantine Andreou) — греческий художник и скульптор бразильского происхождения, сделавший очень успешную карьеру на протяжении шести десятилетий. Многие хвалили Андреу как выдающегося деятеля международного искусства XX века.
Константин Андреу во время Второй мировой войны воевал в греческой армии, а после оккупации Греции присоединился к вооруженному сопротивлению. После окончания войны Андреу получил стипендию от французского правительства в 1945 году и переехал в Париж. Там, в 1947 году, он разработал инновационную художественную технику, в которой впервые сварил латунные пластины вместе. Эта техника позволила ему найти новые формы выражения в скульптуре и сделала его новатором своего времени.
Во время своего пребывания в Париже художник некоторое время работал с Ле Корбюзье. Произведения Андреу выставлялись рядом с работами таких известных художников, как Пабло Пикассо, Анри Матисс и Макс Эрнст, что свидетельствует о его выдающихся художественных достижениях.
Валерий Владимирович Андросов — советский и современный российский художник. Он известен как скульптор, архитектор, дизайнер, живописец, график и педагог.
Валерий Андросов создаёт пейзажи, натюрморты и портреты, а также фантазийные произведения. Он также известен как автор большой коллекции экслибрисов, точно передающих характер и интересы владельцев книг. В разные периоды он занимал должность главного художника комбината «Мосстройпластмасс» и директора Мытищинской картинной галереи. Он также создал памятники погибшим в Великой Отечественной войне и лётчикам Мытищинского аэроклуба, проявив своё мастерство в различных художественных направлениях.
Михаил Константинович Аникушин, советский и российский скульптор, занимает особое место в истории отечественного искусства. Его творчество отличается уникальным сочетанием классических традиций и новаторских идей. Среди множества его работ выделяются монументальные памятники и портреты, которые не только демонстрируют мастерство Аникушина, но и являются символами эпохи.
Особо знаменитым стал памятник А.С. Пушкину на Площади искусств в Ленинграде, открытый в 1957 году. Это произведение выразило новый взгляд на изображение классика, сочетая в себе глубокое понимание характера поэта и тонкое чувство формы. Михаил Аникушин смог передать романтическую приподнятость образа Пушкина, делая акцент на живописной лепке формы.
Его вклад в советское и российское искусство многогранен. Он был не только талантливым скульптором, но и преподавателем, вносящим вклад в развитие молодых художников. За свою жизнь Аникушин был удостоен множества наград, среди которых звание Героя Социалистического Труда, ордена Ленина и Ленинская премия за памятник Пушкину.
Скульптор не раз обращался к теме Великой Отечественной войны, что отражено в его работах, посвященных героической обороне Ленинграда. Эти произведения показывают не только воинов, но и мирных жителей, вносивших вклад в оборону города.
Его работы находятся в ведущих музеях и галереях, став настоящим достоянием культурного наследия России. Аникушин оставил после себя не только уникальные скульптуры, но и поколение учеников, продолжающих его дело.
Если вас интересует искусство и вы хотите узнать больше о творчестве Михаила Константиновича Аникушина, подписывайтесь на обновления. Мы будем регулярно информировать вас о новых выставках, продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим выдающимся художником.
Адам Антес (нем. Adam Antes) — немецкий художник, скульптор и график. Работал в основном как востребованный портретист, а также занимался проектированием однокрылого самолета.
В своем творчестве Адам Антес ориентировался на стиль Огюста Родена, Бернхарда Хетгера и Вильгельма Лембрука. Время от времени обращался к графике. Его работа была частью скульптуры на художественном конкурсе на летних Олимпийских играх 1932 года.