Педагоги XX век
Султан Шамсутдинович Абаев, родившийся 1 ноября 1954 года в поселке Хайдаркан, Киргизия, является выдающимся советским и российским чеченским художником, чьи произведения завоевали признание как в России, так и за рубежом. Абаев изучал искусство в Грозненской изостудии, Махачкалинском художественном училище и закончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в Ленинграде.
После обучения Абаев остался в Ленинграде, но продолжал черпать вдохновение из своих корней, создавая работы, отражающие культуру и пейзажи своей родины. Он также провел время в Шри-Ланке и Сеуле, что нашло отражение в его творчестве.
Абаев удостоен званий Заслуженного художника Российской Федерации и Чеченской Республики. Его произведения находятся в частных коллекциях по всему миру, включая Германию, Китай, США, Польшу и Японию.
Для тех, кто заинтересован в дополнительных материалах и работах Султана Шамсутдиновича Абаева, рекомендуется подписаться на обновления, чтобы узнавать о новых продажах его произведений и предстоящих аукционных событиях.
Михаил Георгиевич Абакумов был выдающимся советским и российским художником, народным художником Российской Федерации (2001). Он родился 25 февраля 1948 года в Коломне, где и провёл большую часть своей жизни. Абакумов известен своими пейзажами, которые отражают традиции русской реалистической школы, обогащённые импрессионистической живостью. Его работы включают изображения небес, написанные с натуры, что делает их особенно гармоничными и органически связанными с природным ландшафтом.
Абакумов активно участвовал в многочисленных выставках, как в России, так и за рубежом. Его работы находятся в коллекциях многих ведущих музеев, включая Третьяковскую галерею и Московский музей современного искусства, а также в частных собраниях по всему миру.
В Коломне, на родине художника, функционирует музейно-выставочный зал Михаила Абакумова, открытый в 2013 году в культурном центре "Дом Озерова", где посетители могут познакомиться с его творчеством и узнать больше о жизни и работе этого знаменитого мастера.
Если вас интересует приобретение произведений Михаила Абакумова или вы хотите узнать о предстоящих аукционах, на которых будут представлены его работы, подписывайтесь на обновления и не пропустите новые события и продажи.
Терри Роджер Адкинс (англ. Terry Roger Adkins) — американский художник. Он был профессором изобразительного искусства в Школе дизайна Университета Пенсильвании.
Адкинс был междисциплинарным художником, чья практика включала скульптуру, перформанс, видео и фотографию. Его работы часто вдохновлялись, посвящались музыкантам или музыкальным инструментам или ссылались на них; конкретные инсталляции и выставки иногда назывались "сольными концертами". Иногда эти скульптурные композиции "активировались" в выступлениях совместной перформанс-группы Адкинса "Lone Wolf Recital Corps".
Гапар Айтиевич Айтиев — выдающийся советский киргизский художник, педагог и общественный деятель. Родившийся в 1912 году в селе Тулейкен Ошской области, он стал одним из первых профессиональных художников Киргизии, внесший значительный вклад в развитие киргизского искусства. Его образовательный путь прошел через Киргизский институт просвещения и Московское художественное училище "Памяти 1905 года", где он обучался у известных мастеров Н. П. Крымова и П. И. Петровичева.
Творчество Айтиева охватывает широкий спектр жанров, от станковой и монументальной живописи до скульптуры и театрального декораторства. Его работы отмечены высокими наградами и признанием: он является лауреатом Государственной премии Кыргызской ССР имени Токтогула Сатылганова, Народным художником СССР и Киргизской ССР, а также Героем Социалистического Труда.
Айтиев особенно известен своими эпическими и поэтичными пейзажами Киргизстана, такими как "Полдень на Иссык-Куле", а также портретами и монументальной живописью. Его "Галерея портретов современников" от 1979 года является значимым вкладом в портретное искусство.
Айтиев не только создавал искусство, но и активно занимался педагогической деятельностью, руководя мастерской живописи Академии художеств Киргизской ССР в городе Фрунзе. Его вклад в образование и формирование новых поколений художников неоценим.
Приглашаем всех ценителей искусства и антиквариатов подписаться на обновления, связанные с творчеством Гапара Айтиева, чтобы не пропустить информацию о новых продажах произведений и аукционных событиях.
Владимир Иванович Акулов — советский и современный белорусский художник. Он известен как живописец, график и педагог, представитель второй волны белорусского авангарда.
Владимир Акулов в своём творчестве выработал уникальный стиль под влиянием экспрессионизма, кубизма, примитивизма, фовизма. Он — мастер портрета, пейзажа, натюрморта, композиций с символико-аллегорическими сюжетами, иллюстраций к литературным произведениям. Художник на протяжении своей карьеры создал несколько циклов портретов, в том числе известных людей.
Мануил Христофорович Аладжалов был русским и советским художником-пейзажистом, родившимся 8 июня 1862 года в Нахичевани-на-Дону и умершим 19 февраля 1934 года в Москве. Он обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества под руководством таких мастеров, как И. И. Левитан и А. К. Саврасов. Аладжалов был активным членом художественных объединений, включая Товарищество передвижных художественных выставок и Союз русских художников.
Его работы отличаются живописностью и точностью передачи природы, многие из них находятся в Государственной Третьяковской галерее, включая картины "К весне" (1900), "Болото", "Зима" и "Река". Также его произведения можно найти в музеях по всей России.
Подпишитесь на наши обновления, чтобы не пропустить информацию о новых продажах и аукционах, связанных с творчеством Мануила Христофоровича Аладжалова.
Чарльз Генри Алстон (англ. Charles Henry Alston) — американский художник середины ХХ века. Он известен как график и живописец-монументалист, а также скульптор, иллюстратор и педагог, живший и работавший в нью-йоркском районе Гарлеме.
Чарльз Алстон был активистом так называемого «Гарлемского Возрождения». Он стал первым афроамериканским руководителем Федерального художественного проекта США. Художник создал фрески для Гарлемской больницы, а также ряда культурных и административных зданий в Нью-Йорке. Алстон является автором бюста Мартина Лютера Кинга-младшего, который стал первым изображением афроамериканца, выставленным в Белом доме в Вашингтоне.
Тамам Аль-Ахал (араб. Tamam Al-Akhal) — палестинская художница и педагог, проживающая в Иордании.
Она училась в Колледже изящных искусств в Каире. С 1957 по 1960 год она преподавала искусство в женском колледже Макасед в Бейруте. В 1959 году она вышла замуж за Исмаила Шаммута. Аль-Ахал выставлялась в Египте, Ливане, Иерусалиме, Иордании, США, Кувейте, Англии, Китае, Марокко, Берлине, Париже, Риме и Вене. В 2009 году она прочитала серию лекций в Иорданской национальной галерее изящных искусств. Ее работы появились более чем на дюжине обложек журнала «Дела Палестины», издаваемого Организацией освобождения Палестины. Она также была главой отдела искусств и наследия ООП. Вместе со своим мужем она написала серию больших фресок, известных как «Палестина: Исход и Одиссея».
Лор Альбен-Гийо (фр. Laure Albin-Guillot) — французская художница и фотограф. Она наиболее известна своими новаторскими работами в области фотографии и своим вкладом в развитие этого направления во Франции в начале XX века.
Ранние работы Альбен-Гийо были сосредоточены на портретах, и она стала известной благодаря своим элегантным и ярким изображениям знаменитостей и других известных личностей. Позже она расширила свою практику, включив в нее натюрморты и пейзажную фотографию, а также была искусным фотожурналистом.
Помимо фотографии, Альбен-Гийо была важной фигурой в парижском мире искусства и принимала участие в развитии модернистских течений, таких как кубизм и сюрреализм. Она была членом Общества художников-декораторов, а также участвовала в организации нескольких крупных международных выставок, включая Международную выставку современного декоративного и промышленного искусства в Париже в 1925 году.
Альбен-Гийо также была плодовитым писателем и педагогом, она написала несколько книг по фотографии и истории искусства. Она преподавала фотографию в Эколь Эстьенн в Париже, а также основала собственную фотостудию, которая стала известна благодаря инновационному использованию освещения и композиции.
Сегодня работы Альбен-Гийо признаны важным вкладом в развитие современной фотографии, а ее фотографии хранятся в коллекциях крупнейших музеев мира, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке, Центр Помпиду в Париже и Музей Виктории и Альберта в Лондоне.
Анни Альберс (нем. Anni Albers), урожденная Аннелиз Флейшманн (нем. Annelise Fleischmann) — американская художница по текстилю, дизайнер, литограф и теоретик искусства немецкого происхождения, участвовавшая в движении Баухаус и преподававшая в колледже Блэк Маунтин. Анни Альберс — одна из немногих женщин Баухауза, добившихся профессионального успеха и признания при жизни.
Йозеф Альберс (нем. Josef Albers) — немецкий и американский художник, дизайнер, поэт, теоретик и преподаватель.
В 1920 году Альберс стал студентом высшей школы Баухаус в Веймаре, и уже через два года создал в Баухаусе мастерскую художественного стекла, а затем возглавил там мастерскую мебели. Он активно работал как дизайнер, создавая эскизы мебели, а также стеклянной и металлической посуды.
В 1933 году Альберс эмигрировал в США и вскоре вступил в Американскую ассоциацию абстракционистов. Его творчество вызвало среди американских художников живой интерес. В 1950 году он возглавил кафедру дизайна в Школе искусств Йельского университета, где читал лекции до 1960 года. Художественный опыт Йозефа Альберса оказал значительное влияние на развитие оп-арта и пост-живописного абстракционизма в США.
Юрий Альберт (англ. Yuri Albert) — современный российский художник, теоретик искусства и педагог; член круга московского концептуализма. В настоящее время живет и работает в Москве и Кельне.
Работы Юрия Альберта находятся в собраниях крупных российских и международных институций.
Ало Альтрип (нем. Alo Altripp), имя при рождении Фридрих Шлюссель (Friedrich Schlüssel) — немецкий живописец и график Новой объективности. Сегодня, наряду с Отто Ритшлем, считается одним из самых значительных художников Висбадена XX века.
Антонио Амброджо Альчати (итал. Antonio Ambrogio Alciati) — итальянский живописец академического направления, портретист, мастер фресковых росписей и педагог. Обучался живописи в Институте изящных искусств Верчелли и Академии изящных искусств Брера.
Живописные аботы Амброджо Альчати также демонстрируют влияние импрессионизма.
Гарольд Амбеллан (англ. Harold Ambellan) — американский художник и скульптор.
Он изучал скульптуру и изобразительное искусство в Буффало, а потом переехал в Нью-Йорк. Человеческая фигура занимает центральное место в творчестве Гарольда Амбеллана. Он создавал монументальные фигуры и много рисовал, оставив тысячи рисунков. Амбеллан был одним из участников Федерального художественного проекта Рузвельта, нанявшего во время Великой депрессии сотни художников, которые в совокупности создали более 100 000 картин и более 18 000 скульптур.
Амбеллан оставался приверженцем фигуративности как в своей скульптуре, так и в живописи. Он был избран президентом Гильдии скульпторов Америки в 1941 году, и в том же году его работы были выставлены на групповых выставках в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и в Академии изящных искусств в Филадельфии.
В 1944 году Амбеллан участвовал в освобождении Нормандии в составе ВМС США, затем преподавал в Нью-Йорке трехмерное искусство в Workshop School. В 1954 году по политическим причинам Амбеллан переехал во Францию и остался там до конца жизни, работая и выставляясь по всей Европе.
Михаил Константинович Аникушин, советский и российский скульптор, занимает особое место в истории отечественного искусства. Его творчество отличается уникальным сочетанием классических традиций и новаторских идей. Среди множества его работ выделяются монументальные памятники и портреты, которые не только демонстрируют мастерство Аникушина, но и являются символами эпохи.
Особо знаменитым стал памятник А.С. Пушкину на Площади искусств в Ленинграде, открытый в 1957 году. Это произведение выразило новый взгляд на изображение классика, сочетая в себе глубокое понимание характера поэта и тонкое чувство формы. Михаил Аникушин смог передать романтическую приподнятость образа Пушкина, делая акцент на живописной лепке формы.
Его вклад в советское и российское искусство многогранен. Он был не только талантливым скульптором, но и преподавателем, вносящим вклад в развитие молодых художников. За свою жизнь Аникушин был удостоен множества наград, среди которых звание Героя Социалистического Труда, ордена Ленина и Ленинская премия за памятник Пушкину.
Скульптор не раз обращался к теме Великой Отечественной войны, что отражено в его работах, посвященных героической обороне Ленинграда. Эти произведения показывают не только воинов, но и мирных жителей, вносивших вклад в оборону города.
Его работы находятся в ведущих музеях и галереях, став настоящим достоянием культурного наследия России. Аникушин оставил после себя не только уникальные скульптуры, но и поколение учеников, продолжающих его дело.
Если вас интересует искусство и вы хотите узнать больше о творчестве Михаила Константиновича Аникушина, подписывайтесь на обновления. Мы будем регулярно информировать вас о новых выставках, продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим выдающимся художником.
Владислав Леопольдович Анисович — советский художник середины ХХ века. Он известен как живописец, график и педагог, представитель ленинградской школы живописи.
Владислав Анисович участвовал в различных выставках с 1935 года. Его творчество включало в себя портреты, исторические и жанровые композиции, а также пейзажи. В числе известных картин художника — «Переход отряда К. Ворошилова из Луганска в Царицын», «Штурм Перекопа» и другие. Мастер преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры.
Его произведения находятся в различных музеях и частных коллекциях во многих странах, включая Государственный Русский музей.
Хорст Антес (нем. Horst Antes) — немецкий художник, график и скульптор, пионер новой фигуративной живописи в Германии.
После обучения в 1957-1959 годах в Академии изящных искусств Карлсруэ Антес сам в ней преподавал, а позже получил там должность профессора.
Антес стал известен благодаря изображению Kopffüßler (голова-нога), которое с начала 1960-х годов стало постоянной темой его картин, скульптур и графических работ. Работы Антеса представлены в нескольких крупных коллекциях в Берлине, Гамбурге, Кельне и других местах Германии.
Ричард Анушкевич (англ. Richard Anuszkiewicz) был американским художником, одним из основателей и ярким представителем оп-арта, направления в изобразительном искусстве, играющего на оптических иллюзиях и восприятии цвета. Его творчество отличается строгой геометричностью форм и богатством цветовой палитры, что делает его работы особенно выразительными и запоминающимися. Анушкевич получил образование в Институте искусства в Кливленде и Школе искусств и архитектуры Йельского университета, где изучал под руководством Йозефа Альберса, что сыграло важную роль в формировании его художественного вкуса и предпочтений.
После переезда в Нью-Йорк в 1957 году и работы хранителем в Музее современного искусства, Анушкевич принял участие в знаменитой выставке «Чувствительный глаз» 1965 года, что значительно укрепило его позиции среди мастеров оп-арта. В 1960—1970-е годы художник активно сотрудничал с известными представителями этого направления, такими как Виктор Вазарели и Бриджит Рили, что ещё больше укрепило его репутацию в арт-сообществе.
Творчество Анушкевича широко представлено в музеях и галереях по всему миру, его работы можно найти в коллекциях таких мест, как The Heckscher Museum в Нью-Йорке, Graham Modern в Нью-Йорке, Canton Art Institute в Огайо, а также в многочисленных других учреждениях и частных коллекциях. К его наиболее известным произведениям относятся "Temple of the Radiant Yellow" (1985), "Deep Magenta Square" (1978), "Rainbow I" (1986), "The Fourth of the Three" (1963), "Green and Red - Figure and Ground" (1956), и многие другие, демонстрирующие мастерство Анушкевича в создании глубоких и многомерных визуальных эффектов с использованием цвета и формы.
Его невероятный вклад в развитие оп-арта и неиссякаемый интерес к исследованию цвета и формы делают творчество Ричарда Анушкевича предметом постоянного изучения и восхищения как среди искусствоведов, так и любителей искусства. В связи с этим, мы приглашаем коллекционеров и экспертов искусства подписаться на обновления, чтобы всегда быть в курсе новых продаж и аукционных событий, связанных с произведениями Ричарда Анушкевича.
Борис Владимирович Аракчеев — советский и белорусский художник второй половины ХХ – начала ХХI веков. Он известен как живописец и педагог.
Борис Аракчеев работал в станковой живописи в жанрах пейзажа, натюрморта, тематических картин и батальных сцен. Особое место в его творческом наследии занимает серия портретов современников и знаменитых людей. Мастер работал и в монументальной живописи — он был одним из создателей диорамы «Минский котёл» в Музее истории Великой Отечественной войны Беларуси.
Кристиан Арнольд (нем. Christian Arnold) — немецкий живописец и график. Он наиболее известен своими пейзажными картинами, на которых часто изображались сельские и прибрежные районы северной Германии.
Арнольд учился в Академии изящных искусств в Мюнхене, а затем преподавал в Школе искусств и ремесел в Бремене. На его творчество оказало сильное влияние движение немецких экспрессионистов, и он часто использовал смелые цвета и толстые мазки кисти, чтобы создать ощущение эмоциональной насыщенности своих картин.
Помимо пейзажей, Арнольд также создавал многочисленные портреты, натюрморты и религиозные произведения. Он работал в различных техниках, включая масляные краски, акварель и гравюру.
Работы Арнольда широко выставлялись при его жизни, и он получил множество наград и почестей за свой вклад в искусство. Сегодня его картины хранятся в коллекциях по всему миру, включая Национальную галерею в Берлине и Кунстхалле Бремена.
Зинаида Антоновна Астапович-Бочарова — российская, советская и белорусская художница ХХ века. Она известна как живописец, график и педагог.
Зинаида Астапович-Бочарова работала в жанрах портрета, пейзажа, агитационного плаката, а также книжной иллюстрации — в основном к книгам-сказкам. Она рисовала акварелью, маслом, карандашами, углём, гуашью, пастелью. Значительная часть её работ 1930-х и 1940-х годов была утеряна при эвакуации художницы из блокадного Ленинграда.
Василий Николаевич Бакшеев, выдающийся русский и советский художник, оставил значительный след в истории русской живописи. Родившись в 1862 году, Бакшеев стал известен как талантливый мастер пейзажа, который умело сочетал импрессионистическую манеру с лирической символикой. Среди его наиболее известных работ — "Весенний день", "Осенние лучи", "Голубая весна", и "Пасмурное утро", которые сегодня можно увидеть в таких престижных музеях, как Государственный Русский музей и Государственная Третьяковская галерея.
Бакшеев не только добился успеха как художник, но и зарекомендовал себя как уважаемый педагог, преподававший в Московском областном художественном училище памяти 1905 года. Его вклад в искусство был отмечен многочисленными наградами, включая звание Народного художника СССР и награды двумя орденами Ленина.
Творчество Бакшеева характеризуется задушевностью и выразительностью, являющимися ключевыми чертами русской классической живописи. Его работы отмечаются исключительной светлотой и воздушностью, тонкими переходами тонов, что делает его стиль неповторимым.
"Голубая весна" — один из самых знаменитых пейзажей Бакшеева, демонстрирующий его умение передавать красоту природы и её воздействие на человеческую душу. Эта картина с чистым лазурным небом, которое занимает значительную часть полотна и прикрывается ветвями берёз, вызывает чувство свежести и нового начала, характерное для ранней весны.
Если вас интересует искусство и антиквариат, рекомендуем подписаться на обновления, чтобы узнавать о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с Василием Николаевичем Бакшеевым.
Сабин Баринг-Гулд (англ. Sabine Baring-Gould) — британский священник викторианской эпохи, поэт, писатель и фольклорист.
Он много путешествовал по Европе, учился в Клэр-колледже в Кембридже, в 1864 году принял священный сан в англиканской церкви и был назначен викарием в Хорбери. Баринг-Гулд был полиглотом и знал шесть языков. Несмотря на сан, он серьезно увлекался темой сверхъестественных явлений и в 1865 году опубликовал книгу под названием «Книга оборотней».
Кроме этого, Баринг-Гулд интересовался широким кругом вопросов. Его работы разнообразны и охватывали теологию, историю, поэзию, гимны, художественную литературу, биографию, путешествия, социальные комментарии и фольклор. Баринг-Гулд собирал народные песни старых английских певцов, лично их посещая и записывая слова и музыку. В 1889 году он издал сборник «Песни Запада» в четырех частях, которым гордился, а также написал несколько патриотичных гимнов.
Баринг-Гулд был очень плодовитым писателем: за свою жизнь он написал множество романов, публиковал рассказы в периодических изданиях, популярные «Любопытные мифы средневековья» и другие, его библиография насчитывает около 1250 произведений.
Отто Баум (нем. Otto Baum) — немецкий скульптор и преподаватель университета, член Немецкой ассоциации художников.
Он изучал живопись в Штутгартской художественной академии и параллельно занимался скульптурой. С середины 1930-х годов пришедшие к власти в Германии национал-социалисты запретили Бауму выставляться и даже работать, он подвергся гонениям как представитель «дегенеративного искусства».
После войны Отто Баума назначили преподавателем Штутгартской художественной академии, он считался среди молодых студентов академии самым прогрессивным и чрезвычайно критическим учителем.
Отто Баум считается одним из важнейших представителей классического модернизма, который и своим творчеством, и как педагог оказал значительное влияние на европейскую скульптуру второй половины 20-го века.
Мориц Баумгартль (нем. Moritz Baumgartl) — немецкий живописец, график и профессор университета, живет в Штутгарте.
Мориц обучался в Штутгартской государственной академии изящных искусств, долгое время работал преподавателем рисования в Штутгартской гимназии имени Фридриха Евгенса. Баумгартль основал художественную группу «Штутгартская школа» вместе с художниками Акселем Арндтом и Адамом Люде Дёрингом.
Герман Бахман (нем. Hermann Bachmann) — немецкий художник, графический дизайнер и преподаватель.
Герман обучался в Школе прикладных искусств Оффенбаха-на-Майне, во время Второй мировой войны служил в войсках. В 1945 году Бахман вернулся в родной город и присоединился к художникам школы Галле. А в 1953 году он бежал в Западный Берлин, творческая атмосфера которого была ему ближе.
В 1957 году Герман Бахман стал преподавателем, а позже и профессором в Университете изящных искусств в Берлине, среди его учеников много известных художников. Он состоял в Ассоциации немецких художников.
Екатерина Фёдоровна Белашова была выдающимся советским скульптором, графиком и педагогом. Родившись в Санкт-Петербурге в 1906 году, она оставила заметный след в искусстве социалистического реализма, став Народным художником СССР в 1963 году и лауреатом Государственной премии СССР в 1967 году. Белашова была не только талантливым художником, но и активным участником образовательной деятельности, обучая будущих мастеров искусства в различных учебных заведениях, включая Московский институт прикладного и декоративного искусства и Московское высшее художественно-промышленное училище.
Среди её наиболее известных работ выделяются памятники В. С. Хользунову в Сталинграде, А. С. Пушкину в Пушкинских горах и монументальные композиции, такие как "Непокорённая" и "Мечтание". Белашова также создавала портреты известных личностей и участвовала в множестве выставок, демонстрируя свои произведения широкой публике. Её творчество отражает глубокий социальный и эмоциональный контекст того времени, делая её работу значимой не только в историческом, но и в культурном плане.
Произведения Екатерины Белашовой включены в собрания многих ведущих музеев России, в том числе Государственного Русского музея и Государственной Третьяковской галереи, что свидетельствует о высокой оценке её вклада в развитие советского искусства. Она была не просто художником, но и педагогом, чьё наследие продолжает вдохновлять новые поколения.
Если вы интересуетесь искусством и хотите узнать больше о великих мастерах прошлого, подписывайтесь на наши обновления. Мы регулярно информируем о продажах произведений искусства и аукционных событиях, связанных с Екатериной Фёдоровной Белашовой и другими выдающимися художниками.
Лиланд Белл (англ. Leland Bell) был американским художником, чья страсть к живописи вдохновила и повлияла на многих. Он самоучка, известный своей защитой художников, которых он восхищался, включая Карла Кнатса, Жана Арпа и Пита Мондриана. В начале своей карьеры он работал охранником в Музее необъективного искусства, где и закрепилась его любовь к абстрактному искусству, но позже, под влиянием Жана Эльйона, он стал сторонником фигуративного искусства.
Белл использовал абстракцию как средство для изучения фигурации, используя смелые контуры и яркие поля цвета. Его работы, полные драматизма повседневной жизни, отличаются театральностью и статическими позами, напоминающими табло вивант. Автопортреты Белла характеризуются сильными линиями и психологической интенсивностью, пронизывающей его творчество.
Белл черпал вдохновение от модернистов, таких как Дерен, Эльйон, Джакометти и Мондриан, применяя уроки абстракции к фигуративной живописи. Его работы узнаваемы благодаря их графическим качествам: черные контурные линии, смелые цветные плоскости и динамичная композиция, делая его работы выделяющимися среди современных фигуративных художников за их абстрактные качества и внутреннее напряжение.
Белл активно работал художником, преподавателем и лектором, организуя персональные выставки и участвуя в групповых шоу. Его картины и рисунки были представлены на ретроспективной выставке в Коллекции Филлипса в Вашингтоне, округ Колумбия, в 1987 году. Произведения Белла находятся в многочисленных коллекциях по всей Северной Америке и Европе, отражая его значимость и влияние в искусствоведческом мире.
Для коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата Лиланд Белл является фигурой, заслуживающей внимания не только за его вклад в развитие фигуративного искусства, но и за его уникальный подход к абстракции и композиции. Его творчество остается актуальным и вдохновляющим для современных художников и любителей искусства.
Если вы заинтересованы в получении обновлений о новых продажах продуктов и аукционных событиях, связанных с Лиландом Беллом, подпишитесь на обновления, которые будут уведомлять вас о новинках продажи продукции и предстоящих аукционных событиях, связанных с Лиландом Беллом. Это уникальная возможность оставаться на связи с миром искусства и узнавать о редких и ценных произведениях, представляющих интерес для коллекционеров и знатоков. Присоединяйтесь к нам, чтобы не пропустить эксклюзивные предложения и события, открывающие новые горизонты в искусстве и культуре.
Сол Беллоу (англ. Saul Bellow), настоящее имя Соломон Беллоус (Solomon Bellows) — американский писатель еврейского происхождения, лауреат Пулитцеровской и Нобелевской премий.
Сол Беллоу родился в Канаде в семье евреев-эмигрантов из российского Санкт-Петербурга и вырос в Чикаго. Он учился в Чикагском университете и в Северо-Западном университете, получив специальность «антропология и социология». Чикаго стал местом действия многих его романов 1970-х и 1980-х годов. В 1993 г. он занял место на кафедре английского языка в Бостонском университете.
Свою первую книгу «Болтающийся человек» (1944 г.) Беллоу написал во время службы в торговом флоте во время Второй мировой войны, а в 1947 г. он опубликовал роман «Жертва». Сол Беллоу считается одним из наиболее значимых американских писателей еврейского происхождения, писавших после Второй мировой войны. Как и его предшественники, он предлагает еврейский взгляд на темы отчуждения и инакости в трудную послевоенную эпоху раздробленности, переводя американский опыт на идиш на английский язык.
За свои произведения Беллоу получил высочайшие мировые награды. В 1954 г. его роман «Приключения Оги Марча» был удостоен Национальной книжной премии за художественную литературу. В 1975 году — Пулитцеровская премия за роман «Дар Гумбольдта»; Международная литературная премия «Герцог» и высшая литературная награда Франции для неграждан — Шевалье искусств и литературы (Croix de Chevalier des Arts et Lettres). В 1976 г. Беллоу был удостоен Нобелевской премии по литературе.
Джордж Уэсли Беллоуз (англ. George Wesley Bellows) был американским художником и литографом, известным своими смелыми изображениями городской жизни Нью-Йорка. Он родился 12 августа 1882 года в Колумбусе, штат Огайо, и ушел из жизни 8 января 1925 года в Нью-Йорке.
Беллоуз начал свою карьеру как студент в Нью-Йоркской школе искусств, где его наставником был Роберт Хенри. С течением времени он стал ключевой фигурой в движении "Ашканская школа", активно участвовал в организации выставки Armory Show 1913 года и внес значительный вклад в возрождение интереса к литографии в США.
Одной из его самых знаменитых работ является картина "Стэг у Шарки", изображающая боксерский поединок. Эта тема стала одной из визитных карточек художника, в которой он передал динамичность и напряженность спортивных состязаний. Кроме того, Беллоуз оставил глубокий след в искусстве, создав серии произведений, изображающих морские пейзажи и портреты его семьи, что свидетельствует о его умении работать в разных жанрах.
Его работы находятся в коллекциях многих крупных американских музеев, включая Музей современного искусства и Музей искусств Метрополитен. Хотите узнать больше о наследии Джорджа Уэсли Беллоуза или приобрести произведения связанные с ним? Подпишитесь на наши обновления, чтобы не пропустить новые продажи и аукционы.
Пётр Петрович Белоусов был советским художником-живописцем, графиком и педагогом, народным художником РСФСР. Родился он в 1912 году в городе Бердянске, а учился искусству в Ленинграде под руководством Исаака Бродского, став профессором Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры.
Белоусов активно участвовал в выставках, начиная с 1930-х годов, где представлял свои работы вместе с другими выдающимися художниками. Его карьера была отмечена многочисленными наградами, в том числе званием народного художника РСФСР в 1976 году и членством в Академии художеств СССР в 1979 году.
Произведения Белоусова, включая портреты, пейзажи и исторические композиции, характеризуются высоким мастерством в различных техниках, таких как масляная живопись, пастель, офорт и литография. Его работы экспонировались в музеях и галереях по всему миру, включая Великобританию и США.
Если вы заинтересованы в искусстве Петра Петровича Белоусова и хотите получать обновления о продажах произведений и аукционах, подпишитесь на наши уведомления.
Андреас Бём (нем. Andreas Böhm) — немецкий художник, график и учитель изобразительного искусства в гимназии Брунсбюттеля з 1980 года. Живет и работает в Дингене, Шлезвиг-Гольштейн.
Долгое время Андреас Бем был известен своими трафаретными рисунками, которые напоминают силуэты лишь с двумя-тремя плотными слоями краски. Как художник, он продолжал играть с формами, но теперь адаптировал свободные линии дикой природы.
Павел Петрович Беньков — российский и советский художник первой половины ХХ века. Он известен как живописец, график, театральный декоратор, педагог.
Павел Беньков создавал портреты, пейзажи, городские пейзажи, жанровые картины. Его стиль в зрелые годы можно охарактеризовать как импрессионистский, с вниманием к цветовой гамме и свету. В 1929 году он переехал в Среднюю Азию, где его стиль приобрёл уникальные черты, отражая местные пейзажи и культуру. Его работы оказали значительное влияние на живописные традиции Узбекистана и Средней Азии.
Альбан Берг (нем. Alban Berg), полное имя Альбан Мария Йоханнес Берг (Alban Maria Johannes Berg) — австрийский композитор, представитель экспрессионизма в музыке, педагог и музыкальный критик.
Встреча с композитором Арнольдом Шёнбергом (1874-1951) в сентябре 1904 года сыграла решающую роль в жизни Берга. Тот увидел в молодом человеке талант и бесплатно обучал его в течение шести лет. В 1907 году Берг впервые выступил со своей «Сонатой для фортепиано».
Альбан Берг был очень самокритичным и долго работал над произведениями. Он сочинял оркестровую музыку (в том числе «Пять оркестровых песен», 1912), камерную музыку, песни и две новаторские оперы: «Воццек» (1925) и «Лулу» (1937). «Воццек» — самое часто исполняемое театральное произведение в атональной идиоме, это первая попытка Берга обратиться к социальным проблемам в рамках оперы. Однако ее премьера обернулась скандалом, критики даже назвали композитора музыкальным мошенником.
Уже через несколько лет после смерти Альбан Берг получил широкое признание как композитор экспрессии. Он порвал с традицией и овладел радикальной техникой, но при этом соединил старое и новое и создал вместе с Шёнбергом и Веберном Новую венскую школу XX века. Альбан Берг был также выдающимся педагогом по композиции.
Вильмош-Йожеф Иштванович Берец — украинский советский художник второй половины ХХ века венгерского происхождения. Он известен как живописец, график, педагог, историк искусства.
Берец создавал произведения преимущественно в станковой графике, среди его наиболее выдающихся работ — акварельные пейзажи. С 1950 года он активно участвовал в художественных выставках. Он, кроме того, был автором статей по теории искусства, а также исследований о различных художниках, включая творчество художников Закарпатья, в ходе которых мастер собрал обширный архивный материал по истории местной школы живописи.
Элен Берто (фр. Hélène Bertaux), урожденная Жозефина Шарлотта Элен Пилат (Joséphine Charlotte Hélène Pilate) — французская художница и скульптор, добившаяся равных прав с мужчинами.
Элен Пилат подростком обучалась в мастерской своего отчима Пьера Эбера, где моделировала дизайн для часов, затем регулярно получала заказы на небольшие декоративные изделия из бронзы. Стремясь стать профессиональным скульптором, она завершила обучение у Огюстена Дюмона (1801-1884) в академической традиции. Поддержка императорской четы позволила ей стать одной из немногих женщин, сделавших себе имя в области монументальной скульптуры: в 1864 году она создала Фонтен Эрбе для площади Лонгвиль в Амьене и за свою карьеру получила несколько престижных заказов для религиозных и общественных зданий.
Добившись успеха и официального признания, Элен Берто выступала за равноправие мужчин и женщин в сфере искусства. В 1873 году Элен Берто открыла свою первую студию скульптуры, а в 1879-м еще одну, где работала школа скульптуры для женщин. Ее ученики, в числе которых Клеманс-Жанна Эймар де Ланшатр (1854–1894) и Дженни Вейль (1851–1933), впоследствии получили призы Салона. Создание в 1881 году Союза женщин-художников и скульпторов, председателем которого она была с 1881 по 1894 год, ознаменовало новый шаг в ее борьбе за гендерное равенство в академическом образовании. Элен Берто стала первой женщиной-членом жюри Салона и получила золотую медаль на Всемирной выставке 1889 года.
Валеад Бешти (англ. Walead Beshty) — американский концептуальный художник, фотограф, скульптор и писатель, живет и работает в Лос-Анджелесе.
Он родился в Лондоне, Великобритания, учился в Бард-колледже и получил степень магистра изобразительного искусства в Йельском университете в 2002 году, занимает академические должности в университетах США.
Бешти наиболее известен своими работами в области фотографии, однако его творческий интерес охватывает широкий спектр, включая скульптуру, живопись, инсталляцию и видео. Например, в одной из своих популярных работ художник отправляет почтой серию стеклянных витрин разных размеров в картонных коробках, а затем демонстрирует треснутые и разбитые витрины, поврежденные в процессе доставки, поверх коробок, в которые они были упакованы.
Йозеф Биндер (нем. Joseph Binder), полное имя Йозеф Фридрих Густав Биндер (Joseph Friedrich Gustav Binder) — немецкий живописец-авангардист, дизайнер и график.
В начале 1930-х годов Йозеф Биндер работал с крупными заказами на торговые марки для Knorr, Reemtsma, Tekrum, Elida, Minera, Dujardin, Stella и Mercedes-Benz и заслужил славу промышленного дизайнера, определяющего стиль. Всего к началу 1960-х годов Биндер создал более 2000 марок и плакатов.
В живописи Биндер отдавал предпочтение кубизму: геометрически стилизованная форма имеет для живописца большое значение. Он также находился под влиянием художественной школы Баухаус и группы «Синий всадник».
Юлий Юльевич Блюменталь — российский и советский художник первой половины ХХ века немецкого происхождения. Он известен как живописец и график, сыгравший важную роль в развитии башкирского изобразительного искусства.
Юлий Блюменталь создавал портреты, пейзажи и жанровые произведения, в том числе отражающие культуру и быт башкирского народа, такие как «Всадник-башкир», «За стрижкой овец». Будучи в 1926—1935 годах директором Башкирского государственного художественного музея, мастер сыграл значительную роль, заложив основы профессионального музейного учёта и документации.
Григорий Михайлович Бобровский был выдающимся российским и советским художником, графиком и педагогом, который оставил заметный след в искусстве 20-го века. Он родился в Витебске и получил образование в Петербурге, где учился у известного И.Е. Репина и стал академиком в 1916 году. Бобровский активно участвовал в художественной жизни своего времени, став членом-учредителем Артели русских художников и преподавая в различных художественных школах. Его творчество характеризуется широким спектром жанров, включая портрет, пейзаж и бытовую живопись, и отличается реализмом с элементами импрессионизма.
Произведения Бобровского выставлялись не только в России, но и за рубежом, находя отклик у зрителей и критиков. После его смерти от голода в блокадном Ленинграде в 1942 году, его работы продолжали пользоваться вниманием: в 1947 году была организована персональная выставка в Ленинградском Союзе советских художников. Сегодня произведения Бобровского можно встретить в музеях и частных коллекциях по всему миру, в том числе в Русском музее, Вологодской и Новосибирской областных картинных галереях, Астраханской картинной галерее, а также в Музее изобразительных искусств республики Карелия.
Его творческий путь и вклад в искусство продолжают изучать и ценить искусствоведы и коллекционеры. Работы Бобровского на аукционах востребованы и оцениваются как значимое наследие российской культуры.
Если вы интересуетесь искусством и хотите узнать больше о работах Григория Михайловича Бобровского, а также о новых продажах и аукционных событиях, связанных с его творчеством, подписывайтесь на наши обновления.
Иосиф Иосифович Бокшай (венг. Jоzsef Boksay) был выдающимся украинским живописцем и педагогом венгерского происхождения, чьи работы вдохновлены красотой его родного Закарпатья. Родившись в селе Кобылецкая Поляна, Бокшай учился живописи в Будапештской академии искусств под руководством Имре Ревеса, после чего его творческий путь развивался через испытания Великой войной и пленом до возвращения домой, где он посвятил себя педагогической и художественной деятельности.
В 1920-х годах Бокшай совместно с Адальбертом Эрделем организовал первую выставку закарпатских художников, заложив основу для формирования уникальной закарпатской школы живописи. На протяжении своей карьеры он создал множество произведений, включая ландшафты, портреты и религиозные композиции, отмеченные насыщенностью цвета и глубиной чувственного восприятия.
За свою жизнь Бокшай получил множество наград и званий, в том числе звание народного художника СССР, и стал членом-корреспондентом Академии художеств СССР. Его наследие увековечено не только в его произведениях, но и в памятниках, установленных в его честь, а также Закарпатском областном художественном музее, названном его именем.
Иосиф Бокшай оставил значительный след в истории искусства, его работы продолжают вдохновлять поколения художников и любителей живописи. Чтобы оставаться в курсе событий, связанных с его творчеством, и не пропустить новые выставки и аукционы, предлагаем подписаться на обновления.
Ваша подписка позволит вам первыми узнавать о продажах произведений Иосифа Бокшая и предстоящих событиях, связанных с его наследием.
Василий Павлович Борисенков — советский и российский художник второй половины ХХ – начала ХХI веков. Он известен как живописец и педагог, представитель ленинградской школы живописи.
Василий Борисенков активно участвовал в ленинградских художественных выставках с 1954 года, был автором жанровых и батальных картин, пейзажей и портретов. В числе его известных произведений — картины «Трудный разговор», «Весна», «Стрельна. Начало лета» и многие другие. Работы мастера находятся в музеях и частных коллекциях как в России, так и за рубежом.
Дезире-Маглуар Борневиль (фр. Désiré-Magloire Bourneville) — французский врач, невролог, новатор и просветитель, государственный деятель.
Родившийся в скромной семье, Борневиль начал медицинское образование в 1860 году и около десяти лет проработал ассистентом Жана-Мартена Шарко, где вместе с Полем Регнаром руководил публикацией «Фотографической иконографии Сальпетриера». Во время франко-прусской войны он служил одновременно хирургом и помощником врача. Назначенный врачом в Бисетре, Борневиль посвятил себя медицинской и образовательной помощи «идиотам и эпилептикам», для которых он организовал службу, а позже до своей смерти руководил Фондом Валле в Жантильи. Его считают одним из самых первых детских психиатров.
В 1876 году Борневиль был избран муниципальным советником Парижа, спустя три года стал генеральным советником Сены, а затем депутатом. В этом качестве Бурневиль провёл несколько реформ в области здравоохранения: он стал докладчиком по бюджету общественной помощи и бюджету психиатрических приютов, добился создания первых специальных классов для умственно отсталых детей, а также первой муниципальной школы медсестер в Сальпетриере.
Борневиль имел множество самых различных талантов. Очень рано он увлекся медицинской журналистикой, где сделал себе имя благодаря живости своих статей. В 1873 году он основал журнал Progrès Médical, который пропагандировал положения авангардной медицины, открытый для новаторских научных разработок (Бурневиль публиковал уроки Шарко) и социальных вопросов. Он полностью разработал теоретические и практические основы преподавания для получения профессии медсестры. Возмущенный отсутствием профессиональных знаний практикующих врачей в области акушерства, он работал над созданием новой медицинской специальности — гинеколога. Но главная цель его жизни была в том, чтобы дать воспитание и образование тем, кого называли «идиотами» и умственно отсталыми.
Марио Ботта (итал. Mario Botta) — швейцарский архитектор, известный своими уникальными подходами в архитектуре и значительным влиянием постмодернизма. Родился в 1943 году в Мендризио, кантон Тичино, и обучался архитектуре в Венеции. Ботта начал проектировать здания еще в школьные годы, а его профессиональный путь был отмечен сотрудничеством с такими мастерами, как Ле Корбюзье и Луис Кан.
Одним из его известных проектов является церковь Сан Пьетро в Монте Тамаро, которая стала иконой благодаря своему уникальному сочетанию современности и духовности. Ботта также проектировал музеи, библиотеки, и банки, включая Музей современного искусства в Сан-Франциско и синагогу и центр еврейского наследия в Тель-Авиве. Его работы можно увидеть в многих странах, отражающие его глобальное влияние в мире архитектуры.
Кроме своих архитектурных проектов, Ботта активно участвовал в академической деятельности, читая лекции и ведя курсы в ведущих учебных заведениях мира. Его подход к обучению и проектированию стимулировал новое поколение архитекторов к инновациям и экспериментам в дизайне.
Для тех, кто заинтересован в изучении и коллекционировании произведений Марио Ботты, рекомендуем подписаться на обновления, которые будут информировать вас о новых выставках, продажах и аукционных событиях, связанных с его работами.
Эрдмут Брамке (нем. Erdmut Bramke) — современная немецкая художница. Она была приглашенным профессором в Государственной академии изящных искусств в Штутгарте. Задокументировано 600 картин, 1500 работ на бумаге, 80 индивидуальных выставок, 200 групповых выставок и художественное оформление многочисленных общественных зданий. Эрдмут Брамке последовательно представляет конкретное искусство. Ее забота — очищение искусства до чистого возвращения к цвету и форме, структуре и ритму. В своем творчестве она стремится к закону, гармонии и порядку, реальное содержание не является ее предметом.
Исаак Израилевич Бродский — выдающийся русский художник, чьё имя знакомо каждому ценителю искусства. Родившийся в Софиевке (ныне Украина) в 1884 году, Бродский стал выдающимся представителем советской живописи, специализируясь на портретах, а также исторических и революционных сюжетах. Его талант был широко признан не только в России, но и за её пределами.
Творчество Бродского отличается глубиной и эмоциональной насыщенностью. Художник сумел создать уникальный стиль, в котором переплелись реализм и личностное видение исторических событий. Его работы несут в себе не только эстетическую ценность, но и служат историческим документом своего времени.
Среди самых известных произведений Бродского – портреты В. И. Ленина и других ведущих деятелей советского государства, а также картины, посвящённые ключевым моментам революционной истории России. Многие из его работ сегодня хранятся в ведущих музеях страны, включая Русский музей и Третьяковскую галерею.
Бродский также занимал важное место в образовательной сфере, будучи профессором и руководителем мастерской в Академии художеств. Его вклад в развитие русского искусства и подготовку новых поколений художников трудно переоценить.
Мы приглашаем всех ценителей искусства и антиквариата подписаться на обновления, связанные с Исааком Израилевичем Бродским. Подписка позволит вам быть в курсе новых продаж произведений и аукционных событий, связанных с этим художником. Не упустите возможность узнать больше о наследии Бродского и приобрести часть истории.
Макс Брух (нем. Max Bruch), полное имя Макс Кристиан Фридрих Брух (Max Christian Friedrich Bruch) — немецкий композитор и дирижёр, скрипач и педагог периода позднего романтизма.
Брух учился у композитора и пианиста Фердинанда Хиллера (1853-1857), написал симфонию в 14 лет и выиграл стипендию, позволившую ему учиться в Кельне. Его первая опера «Шутка, обман и месть» была исполнена в 1858 году. Он дирижировал оркестровыми и хоровыми обществами в Германии, Англии и Польше, с 1890 по 1911 год он был профессором Берлинской академии художеств.
Брух был амбициозным и плодовитым композитором. Его самым большим успехом при жизни были его огромные произведения для хора и оркестра — «Прекрасная Эллен» (1867) и «Одиссей» (1872 г.). Он также является автором струнных концертов и пьес для скрипки и оркестра. Его Скрипичный концерт № 1 соль минор (1866 г.) — один из самых популярных скрипичных концертов в стиле романтизма.
Фердинанд Брютт (нем. Ferdinand Brütt), полное имя Фердинанд Мартин Кордт Брютт (Ferdinand Martin Cordt Brütt) — немецкий художник-импрессионист.
Брютт начинал учиться в Гамбургской школе прикладных искусств, затем продолжил в Художественной школе великого герцога Саксонского в Веймаре, а потом отправился в длительную учебную поездку в Италию. Много лет он прожил в Кронбергской колонии художников в Кронберге-им-Таунусе.
Брютт писал чаще сцены из общественных мест, в частности, судебных заседаний, бытовые жанровые сюжеты и пейзажи. С 1906 по 1913 год он создал несколько больших настенных и потолочных росписей для города Франкфурта. В 1905 году ему было поручено спроектировать большой общественный зал в ратуше Франкфурта-на-Майне.
Фердинанд Брютт также преподавал в Академии художеств Дюссельдорфа, был членом Ассоциации немецких художников и состоял в Ассоциации художников Малькастен.
Варвара Дмитриевна Бубнова — выдающаяся русская художница, педагог и искусствовед, чья жизнь и творчество оказали значительное влияние на развитие искусства в России и Японии. Она родилась в Санкт-Петербурге и окончила Императорскую Академию художеств, став активной участницей художественной жизни начала 20-го века. В 1923 году Бубнова переехала в Японию, где прожила более 30 лет, внося вклад в культурное взаимодействие между двумя странами. Она преподавала русский язык и литературу, вела лекции по русскому искусству и литературе, и разработала новый метод автолитографии на цинке, что повлияло на развитие литографии в Японии.
Бубнова участвовала в выставках японского авангарда и была членом нескольких художественных обществ. В Японии она подружилась с местными художниками и активно выставлялась, провела несколько персональных выставок. В 1958 году вернулась в СССР, где продолжила творческую и педагогическую деятельность, проведя множество выставок по всей стране. Её вклад в развитие культурных связей между СССР и Японией был отмечен орденом Драгоценной короны IV степени.
Работы Варвары Бубновой хранятся в Государственном Русском музее, а также в частных коллекциях и музеях по всему миру. Среди её известных произведений - "Портрет переводчика X. Никамуры", "Японец в кимоно", "Следы войны" и "Хризантемы". Она также оставила значительное наследие в виде публикаций по русскому искусству и литературе, а также воспоминаний о жизни в России и Японии.
Её вклад в искусство и культуру, а также межкультурное взаимопонимание между Россией и Японией, делают её фигурой глобального масштаба. Варвара Бубнова была не просто художником, но и мостом между культурами, чьё наследие продолжает вдохновлять новые поколения.
Для тех, кто интересуется искусством и историей Варвары Дмитриевны Бубновой, приглашаем подписаться на обновления. Это позволит получать информацию о новых выставках, аукционах и событиях, связанных с её творчеством.
Александр Гаврилович Будников — советский украинский художник ХХ века. Он известен как живописец-баталист.
Александр Будников во время Великой Отечественной войны работал во фронтовой газете, создавал плакаты и зарисовки с полей боя. После войны он обучался в Киевском художественном институте, позднее стал преподавателем и профессором в этом учебном заведении. Художник работал в жанре батальной живописи, а также был автором серии пейзажей из разных стран. Его произведения хранятся в музеях Украины, России и в частных коллекциях Европы, США и Канады.
Георг Бурместер (нем. Georg Burmester) — немецкий художник конца XIX – первой трети ХХ веков. Он известен как живописец, график, импрессионист, представитель Дюссельдорфской художественной школы, педагог.
Бурместер работал преимущественно в жанрах пейзажа и марины, но среди его работ есть и натюрморты, а также произведения в жанре ню. С 1912 по 1930 год он был учителем в Художественной школе Касселя и получил звание профессора в 1917 году.
Сильвано Буссотти (итал. Sylvano Bussotti) — итальянский композитор, художник и оперный режиссёр, сценограф и художник по костюмам.
Сильвано в раннем детстве научился игре на скрипке, в консерватории Керубини во Флоренции изучал гармонию и контрапункт, а также обучался у разных педагогов. Кроме музыки, он увлекался рисованием и живописью. Первые сочинения под влиянием Луиджи Даллапикколы и Роберто Лупи написаны в технике додекафонии авангардистского направления, он также широко применял метод алеаторики. Буссотти был участником концертов «антимузыки», для которых создавал произведения вообще без всяких звуков.
В числе сочинений Буссотти — многочисленные пьесы для различных вокальных, инструментальных и смешанных составов. В 1963 году он стал одним из основателей «Группы 70» (Флоренция). В 1968-2001 годах он работал режиссёром, художником по костюмам и сценографом в ведущих оперных театрах Италии «Ла Скала», «Ла Фениче»; «Массимо» (Палермо), «Реджо» (Турин) и других. Всего он создал около 40 оперных постановок.
Художественные выставки Буссотти проходят в разных странах мира. Буссотти также известен своими экстравагантными графическими партитурами, в которых он находил самовыражение как художник, но за этим скрывается содержательная природа его музыкальных достижений.
Фёдор (Теодор) Фёдорович Бухгольц — российский художник конца XIX – первой половины ХХ веков немецкого происхождения. Он известен как живописец, график и педагог.
Фёдор Бухгольц писал картины преимущественно на исторические темы и жанровые полотна, а также портреты и пейзажи. В конце XIX века художник увлёкся модерном. После революции 1917 он стал создавать произведения на темы социального строительства.
Пётр Дмитриевич Бучкин — выдающийся русский и советский художник, чье мастерство проявлялось в живописи, графике, иллюстрации и педагогике. Он был профессором в ЛИЖСА имени И. Е. Репина и ЛВХПУ имени В. И. Мухиной и удостоен звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Пётр Бучкин известен своими портретами известных культурных и политических деятелей, включая Владимира Ленина и Фёдора Шаляпина. Его творческий путь включал иллюстрирование детских книг и участие в выставках и аукционах по русской живописи. После его смерти работы Бучкина продолжали экспонироваться на международных выставках, в том числе во Франции.
Произведения Петра Бучкина хранятся в Государственном Русском музее, Третьяковской галерее и других ведущих музеях, а также в частных коллекциях по всему миру, подчеркивая его значимый вклад в искусство.
Коллекционеры и эксперты в области искусства могут обратить внимание на уникальный стиль и историческое значение работ Петра Дмитриевича Бучкина. Чтобы получать обновления, связанные с продажами и аукционными событиями его произведений, рекомендуется подписаться на специализированные обновления.
Даниэле Буэтти (англ. Daniele Buetti) — швейцарский визуальный художник, работающий в нескольких формах, включая инсталляцию и интервенцию. Среди медиа, с которыми он работает, — фотография, скульптура, рисунок, звук, видео и цифровые формы. Он является профессором Университета изобразительных искусств Мюнстера, где преподает с 2004 года. Он живет и работает в Цюрихе, Швейцария, и Мюнстере, Германия.
Его работы были описаны как «выражение усталости от мира и неустойчивой экзистенциальной ориентации человека». В 1990-х годах работы Буэтти служили визуальной критикой потребления красоты. В этих работах часто использовались изображения моделей и высокомодных потребительских товаров из журналов, которые были проколоты шариковой ручкой.
Мишель Бютор (фр. Michel Butor) — французский писатель и поэт, связанный с литературным движением Nouveau Roman 1950-х и 1960-х годов. Он был известен своим экспериментальным стилем письма, который часто оспаривал традиционные структуры повествования и исследовал отношения между языком, идентичностью и памятью.
Бютор изучал философию и литературу в Сорбонне в Париже. В 1954 году он опубликовал свой первый роман «Миланский проезд», который утвердил его репутацию как ведущей фигуры движения Nouveau Roman.
На протяжении своей карьеры Бютор написал более двадцати романов, а также эссе, поэзию и другие произведения. Его произведения часто включали в себя элементы травелога и автобиографии, и он часто сотрудничал с визуальными художниками над проектами, в которых сочетались текст и изображение.
Помимо литературной деятельности, Бютор был уважаемым преподавателем и критиком, он читал лекции в университетах по всему миру. За свой вклад во французскую литературу он был удостоен многочисленных наград и премий, включая премию Ренодо в 1957 году.
Его наследие как новаторского и влиятельного писателя продолжают отмечать литературоведы и читатели во всем мире.
Эмиль Рудольф Вайсс (нем. Emil Rudolf Weiss) — немецкий живописец, типограф, графический дизайнер и поэт.
Вайсс учился в Академии изящных искусств Карлсруэ, затем в Академии Жюлиана, выпустил свой первый сборник стихов. В 1895 году он начал свою деятельность в области книжного искусства с разработки шрифтов для художественного журнала «Пан». Он также работал над оформлением и иллюстрированием различных изданий. В 1907 году он присоединился к Берлинскому сецессиону.
Первые графические работы Вайсса находились под влиянием символизма и югендстиля, а также работ Эдварда Мунка и Феликса Валлоттона. С 1910 года Вайсс все больше определяет себя как живописец, создавая натюрморты, портреты, пейзажи и жанровые сцены. Вайсс разработал множество шрифтов и дизайн монет. В 1907-33 годы Вайсс одновременно с творческой деятельностью преподавал в берлинской Кунстгевербешуле, которая с 1924 г. была объединена с Государственной высшей школой искусств. С 1920-х годов Эмиль Рудольф Вайс был представителем галереи Флехтхайм.
Нацистский режим подверг Эмиля Вайсса гонениям, запретив его картины, а также преподавать, и в 1942 году он умер от сердечного приступа.