Художники-графики Модернизм


Самуэль Йессурун де Мескита (нидерл. Samuel Jessurun de Mesquita) был выдающимся нидерландским художником и графиком, чьё творчество оказало заметное влияние на развитие модернизма в искусстве. Родившийся в Амстердаме в семье сефардских евреев, де Мескита с ранних лет проявлял интерес к искусству, экспериментируя с различными техниками и материалами. Его работы, особенно гравюры на дереве, отличались глубоким изобразительным мастерством и уникальным стилем, включающим элементы фантастики, юмора и меланхолии.
Преподавая в Школе архитектуры и декоративных искусств в Харлеме, де Мескита оказал значительное влияние на своих учеников, среди которых был известный график М. К. Эшер. Эшер сохранял тёплые отношения с де Мескитой и после его трагической смерти в концентрационном лагере Освенцим вместе с семьёй помогал сохранить и продвигать наследие своего учителя.
Во время нацистской оккупации Нидерландов де Мескита был вынужден вести уединённый образ жизни, ограничив свою работу в основном эскизами. Трагедия обрушилась на семью в зиму 1944 года, когда Самуэль, его жена Элизабет и их единственный сын Яап были арестованы и отправлены в Освенцим, где вскоре были убиты.
Творчество Самуэля Йессурун де Мескита, включая его портреты и самопортреты, до сих пор вызывает восхищение своей глубиной и мастерством. Его работы находятся в коллекциях многих музеев, в том числе в амстердамском музее "Стеделейк", благодаря усилиям Эшера, который организовал мемориальную выставку в 1946 году.
Приглашаем вас подписаться на обновления и узнавать о новых продажах продукции и аукционных мероприятиях, связанных с Самуэлем Йессурун де Мескита. Это позволит вам глубже погрузиться в мир его искусства и сохранить память о великом художнике.


Карл Феликс Айзенгребер (нем. Karl Felix Eisengräber) — немецкий художник. Начал обучение в Лейпцигской академии художеств, после чего учился в Академии изящных искусств в Мюнхене у Людвига фон Гертериха и Пауля Хёккера. Он был членом группы художников Luitpoldgruppe, отделившейся от Мюнхенской ассоциации художников, и группы под названием «Независимые» (Die Unabhängigen). После Первой мировой войны по договоренности со Springer Verlag Айзенгребер предоставил иллюстрации для новых изданий медицинских книг Фердинанда Зауэрбруха.


Чарльз Генри Алстон (англ. Charles Henry Alston) — американский художник середины ХХ века. Он известен как график и живописец-монументалист, а также скульптор, иллюстратор и педагог, живший и работавший в нью-йоркском районе Гарлеме.
Чарльз Алстон был активистом так называемого «Гарлемского Возрождения». Он стал первым афроамериканским руководителем Федерального художественного проекта США. Художник создал фрески для Гарлемской больницы, а также ряда культурных и административных зданий в Нью-Йорке. Алстон является автором бюста Мартина Лютера Кинга-младшего, который стал первым изображением афроамериканца, выставленным в Белом доме в Вашингтоне.




Адам Антес (нем. Adam Antes) — немецкий художник, скульптор и график. Работал в основном как востребованный портретист, а также занимался проектированием однокрылого самолета.
В своем творчестве Адам Антес ориентировался на стиль Огюста Родена, Бернхарда Хетгера и Вильгельма Лембрука. Время от времени обращался к графике. Его работа была частью скульптуры на художественном конкурсе на летних Олимпийских играх 1932 года.


Кристиан Арнольд (нем. Christian Arnold) — немецкий живописец и график. Он наиболее известен своими пейзажными картинами, на которых часто изображались сельские и прибрежные районы северной Германии.
Арнольд учился в Академии изящных искусств в Мюнхене, а затем преподавал в Школе искусств и ремесел в Бремене. На его творчество оказало сильное влияние движение немецких экспрессионистов, и он часто использовал смелые цвета и толстые мазки кисти, чтобы создать ощущение эмоциональной насыщенности своих картин.
Помимо пейзажей, Арнольд также создавал многочисленные портреты, натюрморты и религиозные произведения. Он работал в различных техниках, включая масляные краски, акварель и гравюру.
Работы Арнольда широко выставлялись при его жизни, и он получил множество наград и почестей за свой вклад в искусство. Сегодня его картины хранятся в коллекциях по всему миру, включая Национальную галерею в Берлине и Кунстхалле Бремена.


Герд Арнц (нем. Gerd Arntz) — немецкий художник — модернист и график, работавший в стилях «новая вещественность» и фигуративный конструктивизм. В 1922 году состоялась первая выставка работ в городе Эрбельфельде (ныне Вупперталь), совместно с художниками Генрихом Гёрле и Францем Зайфертом. Участвовал в художественной группе пролетарского искусства «Группа прогрессивных художников» в Кёльне.


Жан Арп (фр. Jean Arp), урожденный Ханс Петер Вильгельм Арп (нем. Hans Peter Wilhelm Arp) — немецкий и французский поэт, художник, график, скульптор. один из основателей движения Дада в Цюрихе.
В своих работах Арп использовал абстрактные формы и экспериментировал с различными материалами, такими как дерево, металл и камень. Он был также известен своими поэтическими работами, в которых применял метод случайного подбора слов, называемый «методом беспорядка». Арп считал, что этот метод помогает ему выразить свои мысли более точно и оригинально. Влияние творчества Арпа на искусство продолжает оставаться значимым до сих пор.


Морис Поль Жан Асселин (фр. Maurice Paul Jean Asselin) — французский живописец, акварелист, гравер, литограф и иллюстратор, связанный с Парижской школой. Он наиболее известен своими натюрмортами и обнаженными натурами. Другие повторяющиеся темы в его творчестве — материнство, пейзажи и морские пейзажи Бретани. Он также работал как иллюстратор книг, особенно в 1920-х годах. Его личный стиль характеризовался приглушенными цветами, чувствительной кистью и сильным чувством композиции и дизайна.
В 1939 году ему было присвоено звание офицера Почетного легиона.






Обри Винсент Бёрдсли (англ. Aubrey Vincent Beardsley) был выдающимся английским иллюстратором и автором, чьё творчество оказало значительное влияние на искусство и культуру конца XIX века. Его работы, отличающиеся уникальным стилем и глубокой символикой, занимают особое место в истории арт-нуво и эстетизма. Бёрдсли известен своими черно-белыми рисунками, вдохновлёнными японскими гравюрами, которые изображают гротеск, декаданс и эротику, тем самым вызывая споры и обсуждения среди современников и потомков.
Одним из наиболее значительных периодов в его карьере было сотрудничество с журналом "The Yellow Book", где Бёрдсли выступал в роли художественного редактора и внёс значительный вклад в его оформление. Этот журнал стал важной платформой для продвижения идей эстетизма и декаданса в Англии. Бёрдсли также работал над иллюстрациями к произведениям таких авторов, как Оскар Уайльд и Александр Поуп, демонстрируя свой неповторимый стиль и взгляд на искусство.
Его иллюстрации к "Саломее" Оскара Уайльда и "Лисистрате" Аристофана вызвали широкий общественный резонанс и до сих пор рассматриваются как важнейшие достижения в его творчестве. Сочетание тонкой линии, контраста черного и белого, а также провокационного содержания делает эти работы неповторимыми и легко узнаваемыми.
Несмотря на свой короткий жизненный путь, Бёрдсли оставил после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять художников и исследователей искусства. Его работы экспонируются в ведущих музеях мира, включая Викторию и Альберт в Лондоне, подчёркивая их значимость и актуальность для современной культуры и искусства.
Мы приглашаем коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата подписаться на обновления, связанные с Обри Винсентом Бёрдсли. Подписка позволит вам получать информацию о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим выдающимся художником.


Вильмош-Йожеф Иштванович Берец — украинский советский художник второй половины ХХ века венгерского происхождения. Он известен как живописец, график, педагог, историк искусства.
Берец создавал произведения преимущественно в станковой графике, среди его наиболее выдающихся работ — акварельные пейзажи. С 1950 года он активно участвовал в художественных выставках. Он, кроме того, был автором статей по теории искусства, а также исследований о различных художниках, включая творчество художников Закарпатья, в ходе которых мастер собрал обширный архивный материал по истории местной школы живописи.


Владимир Георгиевич Бехтеев — выдающийся русский и советский художник, иллюстратор и график, чье имя занято в истории авангарда и футуризма. Родился он 15 апреля 1878 года в Москве и провел свою жизнь, внося весомый вклад в развитие русского искусства. Бехтеев учился в Мюнхене и Париже, где овладел навыками рисования и живописи, а также стал соучредителем "Нового Мюнхенского художественного объединения" вместе с Василием Кандинским и другими художниками.
Его творчество охватывает широкий спектр жанров, от иллюстрации и литературной живописи до дизайна и графики. В период с 1936 по 1945 год Бехтеев создал серию знаковых иллюстраций к произведениям Михаила Лермонтова и оформил ряд книг зарубежной классики для издательства "Академия". Его работы отличаются глубиной мысли и яркой индивидуальностью, что делает их важной частью культурного наследия.
Владимир Георгиевич умер 21 июня 1971 года в Москве и был похоронен на Донском кладбище, оставив после себя значительное наследие, которое продолжает вдохновлять современников и исследователей искусства. Его произведения можно увидеть в ведущих музеях и галереях, где они занимают достойное место среди работ мастеров авангарда.
Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить новости о продажах произведений и аукционах, связанных с Владимиром Георгиевичем Бехтеевым, и погрузитесь в мир уникального искусства, которое пережило века.


Карл Бизе (нем. Karl Biese) — немецкий художник-пейзажист, рисовальщик и литограф. Работая театральным художником, в 1883 году получил стипендию для обучения в Академии изящных искусств Карлсруэ. Позже вернулся в Гамбург, где стал мастером живописи и основал собственное дело. Был одним из основателей Ассоциации художников Карлсруэ и создавал литографии для печатной мастерской ассоциации. Черпал вдохновение для пейзажей во время путешествий по Карлсруэ, Шварцвальду, региону Мозеля и северной Германии. Был известен своими атмосферными картинами, особенно зимними сценами. В основном работал с масляной живописью и литографией. Также разработал коллекционные изображения для альбомов шоколадной компании Stollwerck.


Изабель Бишоп (англ. Isabel Bishop) — американская художница и график. Училась у Кеннета Хейса Миллера в Лиге студентов искусств Нью-Йорка, где позже стала преподавателем. Она была наиболее известна своими сценами повседневной жизни на Манхэттене, как член нечетко определенной «школы художников Четырнадцатой улицы», группировавшихся в этом районе. Юнион-сквер занимает видное место в ее работах, где в основном изображены женские фигуры. Картины Бишоп получили премию Американской академии искусств и литературы, а также другие награды.


Осип Эммануилович Браз (урожд. Хаим-Йосель Менделович) был выдающимся русским художником, гравёром-офортистом и литографом, родившимся в 1873 году в Одессе. Его творчество охватывало разнообразные аспекты живописи, включая портреты, пейзажи и интерьеры. Браз уделял большое внимание преподаванию и собирательству искусства, воспитывая таких известных учеников, как Зинаида Серебрякова. Он также внёс значительный вклад в реставрацию и сохранение произведений искусства, особенно в Эрмитаже, где он работал учёным хранителем.
Жизнь и творчество Браза были тесно связаны с художественным объединением "Мир искусства", а его стиль живописи подвергся влиянию французского искусства благодаря пребыванию во Франции в начале XX века. Осип Эммануилович стал известен благодаря своим изысканным портретам и пейзажам, выполненным в свободной и элегантной манере. Его работы хранятся в многочисленных музеях и частных коллекциях по всему миру.
Несмотря на успех, жизненный путь Браза был непростым. В 1924 году он был арестован по обвинениям в скупке картин для продажи за границей и шпионаже, но был освобожден в 1926 году благодаря ходатайству художественных обществ. После освобождения он продолжил работать, в том числе занимаясь реставрацией памятников в Новгороде. В конце своей жизни Браз переехал в Париж, где продолжал творить до своей смерти в 1936 году.
Его работы, особенно портреты известных личностей, таких как Антон Павлович Чехов, занимают особое место в русском искусстве. Портрет Чехова, созданный Бразом, считается единственным прижизненным законченным изображением писателя и хранится в Государственной Третьяковской галерее.
Для тех, кто интересуется русским искусством и живописью, творчество Осипа Эммануиловича Браза представляет собой важную главу, иллюстрирующую переход от традиционных к более современным направлениям в искусстве начала XX века.
Если вас интересуют обновления, связанные с Осипом Эммануиловичем Бразом, подписывайтесь на рассылку, чтобы узнавать о новых продажах произведений и аукционных событиях.


Герберт Брайтер (нем. Herbert Breiter) — австрийский художник и литограф немецкого происхождения. Он известен, в частности, своими пейзажными картинами, «атмосферными сценами» и многочисленными видами Зальцбурга, своего родного города, которые он создал. Среди его сохранившихся работ также натюрморты и портреты.


Марианна Брандт (нем. Marianne Brandt), урожденная урожд. Мария Либе (нем. Maria Liebe) — немецкая художница, фотограф, скульптор и промышленный дизайнер. Являлась одной из наиболее значимых представителей движения Баухаус в области прикладного искусства и дизайна.


Луиза Буржуа (фр. Louise Bourgeois) — знаменитая американская художница ХХ столетия, яркая представительница модернизма, сюрреализма и феминистского искусства. Луиза Буржуа наиболее известна созданием крупномасштабных скульптур и инсталляций, хотя в начале своей карьеры она увлекалась графикой и масляной живописью. Оригинальные шедевры творчества этой гениальной женщины в наши дни хранятся во многих музеях мира, а ее биография насыщена интересными событиями.


Владимир Давидович Бурлюк родился 27 марта 1886 года в селе Котельва Харьковской губернии Российской империи. Он был русским художником, одним из основоположников русского футуризма, и его вклад в развитие авангардного искусства в начале XX века был значителен. Бурлюк учился в различных художественных школах, в том числе в Мюнхене и Париже, что позволило ему освоить передовые европейские техники и стили. Он активно участвовал в кубо-футуристических выставках и был экспонентом выставок общества "Синий всадник".
Владимир Бурлюк был не только живописцем, но и графиком, иллюстратором книг, поэтом, что отражает многогранность его таланта. Его работы характеризуются экспериментами с фактурой и цветом, а также неординарным видением формы и пространства. Бурлюк считается одним из пионеров футуризма в России, и его творчество оказало значительное влияние на развитие авангардного искусства в стране.
Творческий путь Владимира Бурлюка оборвался во время Первой мировой войны, когда он был мобилизован в армию и погиб в 1917 году на Салоникском фронте от взрыва бомбы. Несмотря на его раннюю смерть, наследие Бурлюка продолжает вдохновлять художников и исследователей искусства по всему миру.
Работы Владимира Бурлюка хранятся в крупных музеях, включая Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге и Таганрогский художественный музей. Эти произведения продолжают привлекать внимание искусствоведов и ценителей авангардного искусства, подчеркивая значимость его вклада в развитие культуры XX века.
Приглашаем всех заинтересованных в искусстве и творчестве Владимира Бурлюка подписаться на наши обновления. Это позволит вам быть в курсе новостей о продажах произведений и аукционных мероприятиях, связанных с этим выдающимся художником.


Ганс-Ульрих Бухвальд был немецким живописцем, графиком, керамистом, сценографом и мастером масок. Его творчество насчитывает около 10 000 рисунков, ксилографий и линогравюр, картин, керамики, деревянных скульптур и масок. Для него характерно разнообразие художественных форм выражения. Бухвальд чувствовал себя приверженцем классического модернизма, с которым он познакомился только после войны. Его вдохновляли Георг Грош, Пабло Пикассо, Эдвард Мунк, Август Макке, Франц Марк, Оскар Шлеммер, Фернан Леже, но он искал свой собственный стиль в различных областях.


Фёдор (Теодор) Фёдорович Бухгольц — российский художник конца XIX – первой половины ХХ веков немецкого происхождения. Он известен как живописец, график и педагог.
Фёдор Бухгольц писал картины преимущественно на исторические темы и жанровые полотна, а также портреты и пейзажи. В конце XIX века художник увлёкся модерном. После революции 1917 он стал создавать произведения на темы социального строительства.


Виктор Вазарели (фр.Victor Vasarely) — выдающийся художник XX века, родившийся в Венгрии и ставший французским гражданином. Он известен как основатель стиля оп-арт, который привлекает внимание зрителя уникальными визуальными иллюзиями. Вазарели создал множество произведений, в которых использовал геометрические формы и яркие цвета для создания ощущения движения и трехмерности на плоскости картины. Среди его наиболее известных работ - «Зебра» (1937 год), которая считается одним из первых произведений оп-арта, а также работы «Вега-Нор» (1969 год), «Тигры» (1938 год) и «Фольклор» (1963 год).
Произведения Вазарели находятся в множестве музеев по всему миру, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке, галерею Оллбрайт-Нокс в Буффало, музей Бойманс в Роттердаме и Художественный музей в Базеле.
Виктор Вазарели был не только художником, но и теоретиком искусства, его вклад в развитие визуального искусства XX века огромен. Его работы отличаются высокой степенью абстракции и в то же время доступны для восприятия широкой публикой. Это делает его творчество важной частью коллекций любителей искусства, а также специалистов в области искусствоведения и антиквариата.
Если вы являетесь коллекционером или экспертом в области искусства и антиквариата, и вас интересуют работы Виктора Вазарели, рекомендуем подписаться на обновления, чтобы узнавать о новых продажах произведений и аукционных мероприятиях, связанных с этим знаменитым художником. Подписка гарантирует, что вы не пропустите важные события, связанные с творчеством Вазарели.


Феликс Валлоттон (фр. Félix Vallotton), швейцарско-французский художник и график, оставил неизгладимый след в искусстве благодаря своим уникальным живописным работам и дереворезам. Родившийся в 1865 году в Лозанне, Швейцария, Валлоттон обрел известность благодаря своим картинам ню и интерьеров, а также благодаря характерным дереворезам.
Валлоттон приехал в Париж в 1882 году, чтобы изучать искусство. Он выбрал не самую традиционную для того времени Академию Жюльена, где он смог свободно развивать свои художественные способности, отдавая предпочтение графическим искусствам, таким как литография и прочие методы печати. Валлоттон выставлял свои работы впервые в 1885 году на Салоне французских художников, представив портрет американского математика Монсье Урсенбаха. В 1892 году он начал ассоциироваться с группой художников, известных как "Наби" (от ивритского "нави", что означает "пророк" или "видящий"), среди которых были Эдуард Вийар, Пьер Боннар, Ксавье Руссель и Морис Дени.
В этот период Валлоттон, подобно художникам "Наби", обратился к символистам и японской традиции деревореза, что повлияло на его стиль, подчеркивающий плоскость поверхности, использование упрощенных абстрактных форм, сильных линий (в его гравюрах) и ярких цветов (в его картинах того времени). Наибольшее внимание привлекла его крупномасштабная картина "Купальщицы в летний вечер" (1892–93).
Его творчество продолжало развиваться, и он стал известен благодаря своим картинам, изображающим бытовые сцены, купающихся женщин, портреты и уличные сцены. Важным моментом в его карьере стала выставка его картин на Венском Сецессионе в 1903 году, которую похвалили Густав Климт и Фердинанд Ходлер. Кроме того, он участвовал в многочисленных выставках и получал заказы от известных французских газет и журналов, таких как "La Revue Blanche".
Феликс Валлоттон, ушедший из жизни в 1925 году в Париже, остается важной фигурой в истории искусства, его работы продолжают вдохновлять ценителей искусства и коллекционеров по всему миру. Его произведения можно найти в музеях и частных коллекциях, включая знаменитые работы, такие как "Купальщицы в летний вечер", находящаяся в Кунстхаусе Цюриха, и "Лунный свет", экспонируемая в Музее Орсе. Особенно ценятся его работы за уникальный стиль и влияние на современное искусство.
Его работа была не только художественным, но и социальным комментарием, что делает его картину особенно актуальной и сегодня. Феликс Валлоттон остается фигурой, чье искусство вызывает постоянный интерес и дискуссии среди искусствоведов и коллекционеров.
Если вас интересуют обновления или мероприятия, связанные с творчеством Феликса Валлоттона, включая продажи новых произведений и аукционные события, подпишитесь на наши обновления. Мы обеспечим вас самой актуальной информацией, не пропустите возможность погрузиться в мир искусства этого выдающегося художника.


Янош Васари (венгр. János Vaszary), полное имя Янош Миклош Васари (Vaszary János Miklós) — венгерский живописец и график.
Янош начал изучать искусство в Венгерском университете изящных искусств, продолжил в Мюнхене, затем в Академии Жюлиана в Париже. Во время Первой мировой войны Васари работал на сербском фронте корреспондентом и писал реалистичные картины на военную тематику, а потом вернулся к импрессионизму. На его общий стиль всегда большое влияние оказывал французский модерн.
Более десяти лет Васари преподавал в Венгерском университете изящных искусств.


Манфред Вельцель (нем.Manfred Welzel) — немецкий живописец и график. С 1945 по 1949 год он учился в Академии изящных искусств в Берлине-Шарлоттенбурге, а затем работал в Берлине как свободный художник.
На ранние работы Вельцеля повлияли экспрессионизм и сюрреализм, но позже он выработал свой собственный стиль, характеризующийся использованием смелых цветов и сильных линий. Он наиболее известен своими абстрактными картинами и гравюрами, в которых часто встречаются геометрические формы и яркие цвета. Он также создал множество фресок и скульптур для общественных пространств, таких как парки, скверы и здания.
Работы Вельцеля выставлялись в многочисленных галереях и музеях в Германии и за рубежом. В 1993 году он был награжден орденом «За заслуги перед Берлином» за вклад в искусство.


Лидия Никандровна Верховская родилась 11 октября 1882 года в Смоленске и ушла из жизни в 1919 году в Петрограде. Она была талантливой российской художницей, которая получила образование в Рисовальной школе Общества поощрения художников в Петербурге, у Я. Ф. Ционглинского. Верховская выделялась своими тонкими лирическими пейзажами, а также портретами, работая в различных техниках, включая живопись, пастель, акварель и графику.
Её творчество получило широкое признание благодаря участию во множестве выставок, включая выставки Нового общества художников и "Мир искусства" в Москве и Петрограде, а также работам, хранящимся в ведущих российских музеях, таких как Русский музей и Пермская художественная галерея. Верховская также была известна своей работой над иллюстрациями к детским книгам, принося ей особое признание в этом направлении.
Её работы, такие как "Комната в Бобровке", "Аллея", "Портрет Л. Н. К.", "Осень", "Окраина Петербурга" и многие другие, отражают глубину и многообразие её таланта, позволяя зрителям ощутить уникальный взгляд художника на окружающий мир.
Для коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата творчество Лидии Никандровны Верховской остаётся вдохновляющим примером русской живописи начала XX века. Подписывайтесь на обновления и не упустите возможность узнать о новых продажах и аукционных событиях, связанных с её работами.


Жак Вийон (фр. Jacques Villon), имя при рождении Гастон Дюшан (фр. Gaston Duchamp) — французский художник и гравер. В 1907 году сменил имя на Жак Вийон. Он был братом художников Марселя Дюшана и Раймона Дюшана-Вийона.
Вийон начал свою карьеру как художник, и на его ранние работы оказали влияние импрессионисты и постимпрессионисты. Позже он заинтересовался кубизмом и вместе со своим братом Раймоном стал членом группы Путо, коллектива художников, экспериментировавших с техникой кубизма.
Помимо живописи, Вийон был также искусным гравером. Он работал в различных техниках гравюры, включая офорт, акватинту и сухое стекло, а его гравюры известны своими сложными линиями и геометрическими формами.
Творчество Вийона продолжало развиваться на протяжении всей его карьеры, он экспериментировал с различными стилями и техниками. В последние годы жизни он вернулся к более традиционному стилю живописи, создавая пейзажи и портреты, которые отличались яркими красками и выразительными мазками.
Работы Вийона выставлялись в крупнейших музеях и галереях мира, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке и Центр Помпиду в Париже. Он считается одной из самых значительных фигур движения кубизма, а его вклад в развитие современного искусства отмечается и сегодня.


Ганс Виммер (нем. Hans Wimmer) — немецкий художник и скульптор.
С 1949 по 1972 год Ханс Виммер был профессором скульптуры в Академии изящных искусств в Нюрнберге. В 1955 году он участвовал в выставке documenta в Касселе, в 1958 году — в Венецианской биеннале и в 1967 году — во Всемирной выставке в Монреале. Будучи членом Немецкого союза художников, он участвовал в семи ежегодных выставках DKB в период с 1952 по 1966 год.


Давид Вретлинг (швед. David Wretling) — шведский скульптор.
Сын известного мебельного фабриканта Отто Вретлинга, в молодости также занимался изготовлением штучной мебели. Изучал скульптуру под руководством Карла Миллеса, учился также в Италии и Франции. Работал над скульптурным оформлением ряда заметных шведских церквей, в том числе Церкви Святого Георгия в Стокгольме. Автор городских скульптур, установленных в различных шведских городах.


Михаил Александрович Врубель был выдающимся русским художником, чьё творчество оставило неизгладимый след в мировой культуре. Родившийся в Омске в 1856 году, Врубель проявил себя не только как живописец, но и как мастер скульптуры и архитектурного декора. Его работы отличаются уникальным стилем, в котором переплелись элементы символизма и модерна, за что и получили признание среди знатоков искусства и антиквариата.
Особенностью творчества Врубеля является его стремление к созданию комплексных, насыщенных образов, где каждый элемент несёт глубокий смысл. Характерной чертой его живописи стала экспрессивная, насыщенная цветовая палитра, благодаря которой его произведения невозможно спутать с работами других художников. Врубель уделял большое внимание деталям, что делает его картины поистине живыми.
Среди наиболее известных работ Врубеля - "Демон сидящий", "Царевна-лебедь", которые сегодня можно увидеть в крупнейших музеях России, включая Третьяковскую галерею и Русский музей. Его вклад в искусство не ограничивается только живописью; Врубель также известен своими работами в области театрального декора и скульптуры, что делает его фигурой значимой для изучения в контексте культуры и искусства.
Признание Михаила Врубеля как одного из величайших художников своего времени неуклонно растёт, а интерес коллекционеров и экспертов к его творчеству не угасает. Мы приглашаем вас подписаться на обновления, чтобы быть в курсе новостей о продажах произведений искусства и аукционных событиях, связанных с Михаилом Врубелем. Это уникальная возможность углубить свои знания и расширить коллекцию эксклюзивными работами выдающегося мастера.


Ричард Гамильтон (англ. Richard Hamilton) — это британский художник, считающийся одним из основоположников поп-арта. Его творчество оказало значительное влияние на развитие современного искусства, включая живопись, графику и дизайн. Гамильтон был не только художником, но и теоретиком, чьи работы и идеи до сих пор вдохновляют поколения художников по всему миру.
Одной из его самых известных работ является коллаж "Точно что нужно дома", созданный в 1956 году, который стал важным произведением, заложившим основы поп-арта. Эта работа символизирует культурные изменения того времени и критикует потребительское общество. Гамильтон экспериментировал с различными материалами и техниками, часто сочетая традиционные методы с современными технологиями.
В его портфолио входят не только картины и коллажи, но и проекты в области дизайна и архитектуры. Гамильтон также активно участвовал в выставочной деятельности, его работы представлены в ведущих музеях и галереях мира, включая Тейт Галерею в Лондоне и Музей современного искусства в Нью-Йорке.
Для коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата, творчество Ричарда Гамильтона остается бесценным источником вдохновения и объектом для изучения. Его уникальный подход и вклад в развитие современного искусства делают его наследие актуальным и сегодня.
Приглашаем подписаться на обновления, чтобы узнавать о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с Ричардом Гамильтоном. Подписка позволит вам оставаться в курсе последних новостей и уникальных предложений, связанных с творчеством этого выдающегося художника.


Фредерик Чайльд Гассам (англ. Frederick Childe Hassam) был американским художником-импрессионистом, известным своими городскими и прибрежными пейзажами. Он родился в 1859 году в Дорчестере, штат Массачусетс, и умер в 1935 году в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк. Гассам считается одним из ведущих американских импрессионистов и произвел более 3000 картин, включая масла, акварели, эстампы и литографии.
В начале своей карьеры Гассам работал иллюстратором и изучал рисование в Институте Лоуэлла и Бостонском художественном клубе. Позже он переехал в Нью-Йорк, где его работы, вдохновленные городскими пейзажами, стали особенно популярны. Он также часто путешествовал по Новой Англии и Европе, что нашло отражение в его многочисленных пейзажах.
Одной из самых заметных серий его работ являются картины, изображающие американские и союзные флаги во время Первой мировой войны, которые он создал, чтобы поддержать военные усилия и национальный дух. Гассам также активно участвовал в создании и развитии американского импрессионизма, вдохновляясь не только французскими, но и английскими мастерами пейзажной живописи.
Его работы сегодня можно увидеть в многих ведущих музеях, таких как Метрополитен-музей, Национальная галерея искусств и Музей современного искусства.
Если вы хотите узнать больше о Чайльд Гассаме или получать обновления о продажах произведений и аукционах, связанных с его творчеством, подпишитесь на наши новостные рассылки.


Людвиг Гис (нем. Ludwig Gies) — немецкий художник. Он был известен прежде всего своими картинами и гравюрами, на которые оказали влияние экспрессионизм и движение «Новая объективность».
Гис учился в Академии изящных искусств в Мюнхене, а затем в Кунстгевербешуле в Берлине. В 1920-х годах он стал членом «Ноябрьской группы», группы художников, которые стремились создать новую форму искусства, политически ангажированную и социально значимую. Гис также был членом Ассоциации революционных визуальных художников Германии.
В своем творчестве Гис часто изображал людей из рабочего класса, городские сцены и предметы натюрморта с чувством социального реализма. Его стиль характеризовался смелыми линиями, яркими цветами и динамичной композицией, что придавало его работам мощное эмоциональное воздействие.
Искусство Гиса широко выставлялось в Германии в течение его жизни, и он был удостоен нескольких премий и наград за свои работы. Сегодня его картины и гравюры находятся в коллекциях многих музеев и галерей в Германии и за рубежом.


Поль Гоген (фр. Eugène Henri Paul Gauguin) был выдающимся французским художником, скульптором и графиком, чьи работы сыграли ключевую роль в развитии постимпрессионизма. Родившийся в Париже 7 июня 1848 года, Гоген провёл детство в Перу и во Франции, где, вернувшись в 1861 году, обучился французскому языку и начал успешно заниматься образованием. Первоначально работая биржевым брокером, он женился на Мэтте-Софи Гад в 1873 году и обзавёлся большой семьёй. Интерес к живописи у Гогена пробудился под влиянием его опекуна Гюстава Арозы, коллекционера современной живописи.
Познакомившись с Камилем Писсарро и другими импрессионистами, Гоген начал развивать свой стиль, первоначально сосредоточившись на пейзажах. Его ранние работы, такие как пейзажи, написанные в Понтуазе, были вдохновлены импрессионизмом. С 1886 года Гоген активно участвует в выставках импрессионистов, а позже его стиль эволюционировал в сторону постимпрессионизма, символизма и синтетизма. Он был также известен своими путешествиями в Полинезию, которые оказали влияние на его творчество, в частности, внедрение экзотических тем и японского влияния в его работы.
Гоген создал множество произведений, многие из которых сейчас находятся в известных музеях и галереях. Среди его знаменитых работ - "Будь влюблён и будешь счастлив", "У моря", "Старухи Арля", "Жёлтый Христос", "Тропическая растительность" и "Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?".
Гоген умер 8 мая 1903 года на островах Маркизы во Французской Полинезии, оставив после себя богатое художественное наследие, которое продолжает вдохновлять художников и коллекционеров по всему миру.
Приглашаем вас подписаться на обновления, связанные с Полем Гогеном, чтобы быть в курсе новых продаж произведений и аукционных событий. Эта подписка станет вашим надёжным ресурсом для информации о мире искусства и антиквариата.


Александр Яковлевич Головин, выдающийся русский художник, сценограф и декоратор, родился в семье московского священника. Его талант к живописи проявился рано, благодаря встрече с ботаником и художником Николаем Железновым, который и раскрыл юного Головина миру искусства. Особое влияние на формирование его творческой манеры оказали учёба в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где Головин встретил таких мастеров, как Левитан и Коровин, и работа с Василием Поленовым.
Головин известен своим уникальным стилем, объединяющим русские национальные традиции и европейский модерн, что нашло отражение в его работах для театра и живописи. Его сценография к операм и балетам, таким как "Ледяной дом", "Борис Годунов", "Лебединое озеро", и "Русалка", получила высокую оценку за глубокое понимание национальных традиций и потрясающее колористическое решение. Работы Головина украшают многие музеи, в том числе Третьяковская галерея и Русский музей, где хранятся его знаменитые произведения, включая портреты и пейзажи.
Александр Головин также известен своим вкладом в книжную графику, создав иллюстрации к произведениям Э. Т. А. Гофмана. Его работы отличаются исключительным чувством стиля, сценической интуицией и неисчерпаемой фантазией, что сделало его одним из ведущих мастеров русского театрально-декорационного искусства.
Приглашаем коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата подписаться на обновления, связанные с Александром Яковлевичем Головиным, чтобы не пропустить информацию о новых продажах произведений и аукционах. Подписка позволит вам быть в курсе самых актуальных событий, связанных с этим знаменитым художником.


Карл Горн (нем. Carl Horn) — немецкий художник первой половины XX века. Он известен как живописец и график, который специализировался на обнажённой натуре, создании пейзажей и портретов.
Горн в начале карьеры создал множество экслибрисов в стиле модерн. Он писал городские и морские пейзажи, жанровые сцены и портреты с использованием акварели и масла. Его работы характеризовались лирическим реализмом, чувствительной, гармоничной и насыщенно окрашенной палитрой. Горн также был директором Северной академии искусств в Бремене.


Эрнст Отто Грайнер (нем. Ernst Otto Greiner) — немецкий художник и график. Обучался в Мюнхенской академии художеств.
Отто Грайнер был одним из выдающихся мастеров немецкого модерна. Зрелый стиль живописца, характеризующийся неожиданными пространственными сопоставлениями и резко сфокусированным фотографическим натурализмом, находился под сильным влиянием работ Макса Клингера.


Гюнтер Вильгельм Грасс (нем. Günter Wilhelm Grass) — немецкий писатель, скульптор, художник и график. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1999 года.
Грасс был членом объединения немецкоязычных авторов «Группа 47» (нем. Gruppe 47). Благодаря дебютному роману «Жестяной барабан» (нем. Die Blechtrommel) (1959 год) получил международное признание как выдающийся немецкий писатель послевоенного периода.
Творчество Грасса и его роль как писателя и представителя интеллигенции, активно участвующего в политической жизни, были и остаются предметом глубоких исследований и продолжают вызывать неослабевающий интерес читателей и СМИ как в Германии, так и во всём мире. Главной мотивацией для Грасса была утрата его родного города Данцига и осмысление опыта нацизма, что нашло отражение практически во всех его произведениях. Благодаря своей известности и популярности, он публично комментировал политические и общественные события. Его книги переведены на целый ряд языков, некоторые из произведений экранизированы.


Уильям Гроппер (англ. William Gropper) — американский художник-карикатурист, литограф и график, учился у Роберта Генри и Джорджа Беллоуза. Будучи социалистом, он всю жизнь создавал сатирические образы о жадности и эксплуатации, о войне, предрассудках. В 1920-е годы художник посетил СССР, и основной тематикой его работ в 1930-е годы стали международное рабочее движение и антифашистские карикатуры. Он сотрудничал со многими американскими печатными изданиями коммунистической ориентации. Глоппер известен не только карикатурами, но и книжными иллюстрациями, плакатами, монументальной и станковой живописью.


Рудольф Гросман (нем. Rudolf Grossmann, или Großmann), полное имя Рудольф Вильгельм Вальтер Гросман (Rudolf Wilhelm Walther Grossmann) — немецкий живописец, рисовальщик, иллюстратор и график.
Гросман родился в художественной семье и начал свое образование в области живописи и гравюры в Дюссельдорфской академии, а затем продолжил обучение в Париже у Люсьена Симона и Пулероза. Среди его наиболее известных работ — различные портретные рисунки знаменитостей, в частности, опубликованные в сатирическом периодическом издании «Симплициссимус»; он также был известен своими книжными иллюстрациями. Гросман начал публиковать свои гравюры в 1905 году, и многие крупные издательства Германии и Франции заказывали его работы. Позже он сосредоточился на фигуративных работах и городских сценах, в которых проявилось влияние Сезанна и Паскина.
С 1928 года и до прихода к власти нацистской партии Гитлера Гросман преподавал в Берлинской королевской школе искусств, был членом Берлинского сецессиона и Немецкого кунстлербунда. В 1934 г. его работы, как и работы многих его коллег, были заклеймены как дегенеративные и конфискованы нацистским правительством, а сам он был лишен права на профессиональную деятельность. Вскоре он уехал в Фрайберг-им-Бейсгау, где и умер 28 ноября 1941 года.


Ярослав Грус (чеш. Jaroslav Grus) — чешский художник, график, иллюстратор и гравер. В начале творческого пути находился под влиянием импрессионизма и постимпрессионизма. Во время учебных поездок по Германии и Франции (1922-1925 гг.) приобрел опыт и знания о фовизме, благодаря которым развил собственную концепцию пейзажной живописи.


Курт Гюнтер (нем. Kurt Günther) — немецкий живописец и график, известный своими экспрессионистскими работами.
В 1920-х и 1930-х годах Гюнтер разработал уникальный стиль, сочетающий элементы экспрессионизма и сюрреализма. В его работах часто появлялись искаженные фигуры и мечтательные пейзажи, он часто использовал яркие цвета и смелые, графические формы.
Несмотря на относительно короткую карьеру, творчество Гюнтера оказало значительное влияние на развитие немецкого модернизма. Его картины и гравюры хранятся в коллекциях по всей Германии.


Джузеппе Мария Альберто Джорджо де Кирико (итал. Giuseppe Maria Alberto Giorgio de Chirico), более известный как Джорджо де Кирико, является выдающимся итальянским художником, чьё имя неразрывно связано с метафизической живописью. Его уникальный стиль отличается использованием странных, мечтательных пейзажей, наполненных таинственной атмосферой, которая заставляет зрителя задуматься о глубине бытия и внутреннем мире человека. Де Кирико родился в Греции, но всю свою жизнь тесно связывал с Италией, где и получил основное образование и вдохновение для своих работ.
С самого начала своей карьеры Де Кирико стремился к инновациям в искусстве, создавая произведения, которые выходили за рамки привычного восприятия живописи. Его картины, такие как «Загадочный посланник» и «Песни любви», характеризуются игрой света и тени, а также присутствием классических архитектурных элементов, которые создают ощущение вне времени. Эти работы не просто демонстрируют мастерство художника в области живописи, но и открывают новые горизонты для понимания субъективного опыта реальности.
Де Кирико оставил неизгладимый след в истории искусства, оказав влияние на многих художников 20-го века, включая представителей сюрреализма. Его работы сегодня можно увидеть в ведущих музеях мира, таких как Музей современного искусства в Нью-Йорке и Тейт Модерн в Лондоне, где они продолжают вдохновлять новые поколения художников и любителей искусства.
Джорджо де Кирико - это фигура, символизирующая поиск новых форм и смыслов в искусстве, его творчество является мостом между прошлым и будущим, предлагая зрителям не просто любоваться красотой, но и размышлять о загадках человеческого существования. Мы приглашаем всех, кто интересуется культурой и искусством, подписаться на наши обновления, чтобы узнавать о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с Джорджо де Кирико. Ваша подписка откроет вам двери в мир высокого искусства, где прошлое встречается с будущим.


Питер Корнелис де Мур (нидерл. Pieter Cornelis de Moor) — многосторонний нидерландский художник. Он проявил себя в различных видах искусства: рисовании, гравюре, живописи, акварели, литографии и иллюстрации. Питер Корнелис де Мур активно участвовал в культурной жизни, будучи основателем и председателем Роттердамского Кунсткринга и членом Гаагского Кунсткринга. Он работал во многих странах, включая Францию, Италию, Швецию и Швейцарию, а последние годы своей жизни провел в США.
Творчество Питера Корнелиса де Мура отличалось разнообразием тем и стилей, от библейских сцен до аллегорических и символистских изображений. Его произведения можно найти в многочисленных музеях, включая Рейксмузеум в Амстердаме и Музей Бойманс ван Бёнинген в Роттердаме. Известен он также своими многочисленными экспозициями, включая посмертную выставку в Музее Бойманс Ван Бёнинген и обзорную выставку в Дрентсом музее.
Его вклад в искусство и уникальный подход делают творчество де Мура значимым для коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата. Его работы не только украшают коллекции, но и служат источником вдохновения для современных художников.
Если вы интересуетесь искусством и хотели бы узнавать о новых продажах произведений Питера Корнелиса де Мура или аукционных событиях, подписывайтесь на наши обновления. Мы обещаем отправлять вам только актуальную информацию, связанную с творчеством этого выдающегося художника.


Эрнесто де Фиори (итал. Ernesto de Fiori) — немецкий художник первой половины ХХ века итальяно-австрийского происхождения. Он известен как скульптор, рисовальщик, светский портретист и считается одним из ведущих художников Веймарской республики.
Эрнесто де Фиори во время так называемых «золотых двадцатых» годов прославился в Берлине как скульптурный портретист. Он изображал таких знаменитостей, как киноактрисы Грета Гарбо и Марлен Дитрих, боксёр Джек Демпси, фельдмаршал Пауль фон Гинденбург. В 1936 году художник эмигрировал в Бразилию и занялся журналистикой. В 1937 году нацистская кампания по разоблачению «дегенеративного искусства» привела к изъятию его скульптур и графики из музеев Германии.


Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская была выдающимся русским художником и графиком, чья творческая карьера началась в конце 19-го века. Обучение Ольги проходило в Шнайдеровской школе в Харькове с 1891 по 1894 год, затем она продолжила образование в Академии художеств в Санкт-Петербурге до 1899 года. Дополнительно художница совершенствовала свои навыки в Мюнхене у Антона Ажбе в 1899-1900 годах.
Делла-Вос-Кардовская активно участвовала в художественной жизни России, ее работы были представлены на многочисленных выставках, включая выставки объединения "Жар-цвет" в 1920-х годах и мемориальную выставку в Научно-исследовательском музее Академии художеств СССР после ее смерти.
Ее искусство отличается особой чувственностью и вниманием к деталям, что особенно заметно в портретах современников, среди которых Николай Гумилев, Анна Ахматова и сам Дмитрий Кардовский, муж Ольги и известный художник. Ее картины, такие как "Маленькая женщина" (изображена дочь художницы, 1910 год) и портреты Анны Ахматовой, выделяются светом, воздухом и искренностью эмоций, делая ее творчество бесценным вкладом в русское искусство.
Помимо портретной живописи, Ольга Людвиговна также занималась книжной иллюстрацией, внося вклад в развитие этого искусства в России. Ее работы хранятся в музеях и частных коллекциях, продолжая вдохновлять любителей искусства по всему миру.
Если вас интересует искусство Ольги Людвиговны Делла-Вос-Кардовской и вы хотите узнавать о новых выставках ее работ и аукционах, подпишитесь на наши обновления. Мы обещаем отправлять только актуальную информацию, касающуюся продаж ее произведений и событий, связанных с ее творчеством.


Альма дель Банко (нем. Alma del Banco) — немецкая художница первой половины ХХ века еврейского происхождения. Она известна как живописец и график и считается представителем модерна.
Альма дель Банко, начавшая карьеру художницы довольно поздно, уже в начале 1920-х годов была признанным деятелем арт-сцены Гамбурга и одной из основательниц художественной группы «Гамбургский сецессион». В начале своей карьеры она испытала сильное влияние кубизма, затем её художественный стиль изменился, в нём стало меньше схематизма, работы стали более тщательными. Художница достигла значительных успехов в жанре портрета. Однако после прихода нацистов к власти в Германии ей было запрещено участвовать в выставках, а её работы были объявлены «дегенеративным искусством».


Андре Дерен (фр. André Derain) был выдающимся французским художником, известным своей ролью в развитии фовизма и кубизма. Родившись в 1880 году в Шату, Франция, он начал свою художественную карьеру после отказа от инженерных учебных заведений, посещая Академию Каррьера и делая наброски в Лувре. На его ранние работы сильно повлияли Поль Сезанн и Винсент ван Гог. Особенно важным было лето 1905 года, проведенное в Кольуре с Анри Матиссом, где Дерен начал использовать пуантилистическую технику. Этот период работы Дерена характеризовался яркими, неестественными цветами и простыми формами, что было характерно для фовистского стиля.
Среди его наиболее известных работ - "Порт Лондона" (1906) и "Порт Кольур" (1905). Эти и другие работы Дерена были высоко оценены в его время, и он сотрудничал с такими галеристами, как Воллард и Канвейлер. После Первой мировой войны, в которой он участвовал, стиль Дерена стал более классическим, с ощутимым влиянием Коро и других мастеров классицизма.
Однако карьера Дерена имела и спорные моменты. Во время Второй мировой войны он принял приглашение посетить Германию, что привело к обвинениям в сотрудничестве с нацистами после освобождения Франции. Это повлияло на его репутацию в последние годы жизни.
Творчество Дерена оказало значительное влияние на искусство 20-го века, особенно его роль в развитии фовизма и кубизма, а также в его экспериментах с африканским искусством и примитивизмом. Его работы представлены во многих музеях и галереях по всему миру, включая Национальную галерею Австралии, Музей Кантини в Марселе и Музей современного искусства в Труа.
Если вы являетесь коллекционером или экспертом в области искусства и антиквариата, подписка на обновления, связанные с Андре Дереном, позволит вам быть в курсе новых продаж и аукционных событий, связанных с этим знаменитым художником.


Альбе́рто Джакоме́тти (итал. Alberto Giacometti), швейцарский скульптор и художник, прославился своим уникальным стилем в скульптуре, который многие называют экзистенциальным. Он провел большую часть своей жизни во Франции, Париже, и был членом парижских художников-сюрреалистов, а также экспериментировал с кубистическими формами. Известность ему принесли высокие, тонкие, почти исчезающие фигуры, напоминающие остовы деревьев или дрожащие отражения, которые заставляют задуматься об изолированности и одиночестве личности в мире. Среди его самых известных скульптур - «Указующий человек», «Шагающий человек», «Колесница».
Джакометти исследовал в своем творчестве проблему соотношения объемов и масс, а также загадку человеческой фигуры и лица. Он старался задействовать пустоту и пространство как основной материал своих скульптурных композиций.
В последние годы жизни Джакометти его работы были показаны на крупных выставках по всей Европе и даже в США, несмотря на ухудшающееся здоровье. Его картины и рисунки, не получившие должного признания при жизни, после смерти стали частью значимых каталогов мирового искусства и выставляются в музеях по всему миру.
В 2003 году был создан Фонд Наследия Джакометти, владеющий крупнейшей коллекцией работ художника, включая скульптуры, картины, рисунки и гравюры. Фонд занимается сохранением и популяризацией культурного наследия Джакометти, организуя выставки и предоставляя произведения в аренду музеям и учреждениям культуры.
Приглашаем вас подписаться на обновления, чтобы узнавать о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с Альберто Джакометти. Это отличная возможность для коллекционеров и экспертов искусства глубже погрузиться в мир его творчества.


Джаспер Джонс (англ. Jasper Johns) является выдающимся американским художником, чьи работы оказали значительное влияние на современное искусство. Его творчество охватывает живопись, скульптуру и графику, делая его одним из самых узнаваемых и уважаемых художников XX века. Джонс известен своим уникальным подходом к изображению повседневных объектов, таких как флаги, цифры, карты и буквы, которые он превращает в сложные метафоры и символы.
Среди наиболее известных работ Джонса - его серии картин с американским флагом, начатые в 1950-е годы. Эти произведения стали иконами американской культуры и искусства, поднимая вопросы идентичности, восприятия и значение символов в обществе. Его работы находятся в крупнейших музеях и галереях мира, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке и Национальную галерею искусств в Вашингтоне.
Джаспер Джонс также известен своим вкладом в развитие поп-арта и минимализма, хотя его творчество нельзя отнести к какому-либо одному направлению. Он экспериментировал с различными материалами и техниками, что позволило ему создать многослойные и глубокие произведения, заставляющие зрителя задуматься.
Для коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата, произведения Джаспера Джонса представляют собой не только значительное культурное наследие, но и выдающийся пример мастерства и инноваций в современном искусстве. Подписывайтесь на обновления, чтобы быть в курсе новых продаж произведений и аукционных событий, связанных с Джаспером Джонсом. Это ваш шанс погрузиться в мир искусства и приобрести часть культурного наследия.


Карл Вильгельм Дифенбах (нем. Karl Wilhelm Diefenbach) — немецкий художник конца XIX – начала ХХ веков. Он известен как живописец, график, представителем символизма и стиля модерн, а также как общественный деятель, создатель коммуны Химмельхоф.
Дифенбах получил известность как художник ещё в молодости. Он успешно зарабатывал, создавая иллюстрации к детским книгам и акварельные копии. В 1882 году он объявил о создании своёго собственного учения, которое включало в себя идеи о жизни в гармонии с природой, отказе от моногамии и религии, практике натуризма и вегатарианства. Художник тогда же создал знаменитое 68-метровое фризовое произведение «Per aspera ad astra». Статус крупного художника Дифенбах приобрёл на острове Капри, в то время как на родине его творчество было предано забвению.


Мстислав Валерианович Добужинский был выдающимся русским и литовским художником, известным своим вкладом в культуру и искусство начала XX века. Он принадлежал к движению "Мир искусства", которое стремилось объединить живопись, графику и сценографию в едином культурном потоке, отражая эстетические искания того времени.
Добужинский оставил заметный след в искусстве благодаря своему уникальному стилю, который сочетал элементы модернизма и реализма. Он уделял большое внимание деталям городских пейзажей, что делало его работы не только красивыми, но и ценными документами эпохи. Художник также известен своими театральными работами, включая сценографию и костюмы для различных спектаклей.
Среди наиболее известных работ Добужинского - серия литографий, посвященных Петербургу, которая считается одним из вершин его творчества. Эти произведения находятся в музейных коллекциях по всему миру, включая Российский музей и Третьяковскую галерею, и продолжают привлекать внимание коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата.
Мы приглашаем всех, кто интересуется творчеством Мстислава Валериановича Добужинского и историей русской культуры и искусства, подписаться на наши обновления. Подписка позволит вам получать уведомления о новых продажах произведений художника и аукционных событиях, связанных с его творчеством. Не упустите возможность узнать больше о живописи и художниках, которые оставили неизгладимый след в истории искусства.


Владимир Николаевич Домогацкий — выдающийся советский скульптор, родившийся в 1876 году в Одессе и скончавшийся в 1939 году в Москве. Его творчество оказало значительное влияние на развитие советского искусства, и он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР в 1937 году. Образование получил в Московском университете, а также занимался в мастерской С. М. Волнухина. Домогацкий известен своими скульптурными портретами выдающихся личностей своего времени, включая таких как Лев Шестов, Лев Толстой, Владимир Ленин, Александр Пушкин, а также портреты своего сына и Максима Горького. Его работы отличались лиричностью и стремлением к интимно-лирической трактовке образов, что делало их важной частью культурного наследия.
Домогацкий активно участвовал в арт-движении начала XX века, был одним из организаторов и членом Общества русских скульпторов, а также преподавал в Московском художественном институте. Он также занимался мемориальной скульптурой, создавая надгробия на Новодевичьем кладбище. Среди его учеников были Л. Е. Кербель и В. Е. Цигаль.
Произведения Владимира Николаевича Домогацкого хранятся в крупнейших музеях России, в том числе в Третьяковской галерее и Всесоюзном музее Л. Н. Толстого в Москве, что подчеркивает их исключительную ценность и вклад в историю отечественного искусства.
Если вы коллекционер или эксперт в области искусства и антиквариата, настоятельно рекомендуем подписаться на обновления, связанные с Владимиром Николаевичем Домогацким. Так вы всегда будете в курсе новых продаж произведений и аукционных событий, связанных с этим знаменитым скульптором.


Огюст Донне (фр. Auguste Donnay) — бельгийский художник, пейзажист и плакатист.
В 1900 году Огюст Донне был назначен профессором декоративного искусства в Академии изящных искусств в Льеже, где читал курс орнаментальной композиции. В бытность профессором активно участвовал в противостоянии валлонских и фламандских живописцев в Бельгии на стороне первых.
Творческое наследие Огюста Донне весьма многообразно: пейзажи, плакаты, книжные иллюстрации (в том числе, к сборникам валлонских сказок, стихов и песен), работы религиозного характера для украшения католических церквей.


Андре Альбер Мари Дюнуайе де Сегонзак (фр. André Albert Marie Dunoyer de Segonzac) — французский художник, график и иллюстратор,известный своим вкладом в движения постимпрессионизма и фовизма.
Стиль Дюнуайе де Сегонзака отличался смелым использованием цвета, выразительной кистью и стремлением передать суть предмета. В своих работах он исследовал различные темы, включая пейзажи, натюрморты и сцены повседневной жизни. Его картины часто демонстрировали ощущение жизненной силы и энергии, с яркими оттенками и динамичными композициями. Мастер часто использовал интенсивные оттенки, чтобы вызвать эмоциональный отклик. Его палитра отличалась смелостью и выразительным использованием цвета, что придавало его работам ощущение живости и динамизма.


Мари Франсуаза Жило (фр. Françoise Gilot) — французская художница, иллюстратор и писательница. Она опубликовала несколько книг, в том числе мемуары о своей жизни с Пабло Пикассо.
Жило училась в Сорбонне в Париже, а затем в Школе изящных искусств в Фонтенбло. Она начала выставлять свои работы в 1940-х годах и быстро получила признание за свои красочные и яркие картины. На ранние работы Жило повлияли движения кубизма и сюрреализма, но со временем она выработала свой собственный уникальный стиль, характеризующийся смелыми цветами и сильными линиями.
Жило также известна своей личной жизнью, особенно отношениями с Пабло Пикассо, с которым у нее было двое детей. Она написала мемуары «Жизнь с Пикассо», которые были опубликованы в 1964 году и стали бестселлером. Книга дала представление о личности Пикассо и методах его работы, а также о трудностях, связанных с работой художника в середине XX века.
Жило продолжала рисовать на протяжении всей своей жизни и выставляла свои работы в галереях и музеях по всему миру. Она также была удостоена многочисленных наград и почестей, включая звание кавалера Почетного легиона в 1990 году. Ее работы по-прежнему отмечают за смелый и выразительный стиль, а также за то, как они отражают ее опыт и понимание как женщины и художника.


Пауль Адольф Зехаус (нем. Paul Adolf Seehaus), работал также под псевдонимом Барнетт (Barnett) — немецкий художник-экспрессионист.
Под руководством экспрессиониста Августа Маке (1887-1914) Зехаус освоил стили фовизм, кубизм и футуризм. На «Выставке рейнских экспрессионистов» в 1913 года Зехаус заслужил уважение критиков как независимый художник-экспрессионист. От молодого талантливого художника ожидали новых вызывающих восторг работ, но, к сожалению, он умер от пневмонии в 27 лет.
Пауль Зехаус писал городские индустриальные пейзажи, футуристичные и сельские виды, картины на темы религии. Краски его сменялись от яркой палитры к темной во время трагедии Первой мировой войны, но затем он вернулся к оптимистичным акварелям.
В рамках нацистской кампании 1937 года «Дегенеративное искусство» нацисты изъяли некоторые экспрессивные картины Зехауса из коллекций.


Уильям Зорах (англ. William Zorach), урожденный Зорах Горфинкель (Zorach Gorfinkel) — американский скульптор еврейского происхождения, живописец, гравер и педагог.
Семья Зораха эмигрировала из Литвы в США, когда ему было четыре года. Он выучился на литографа, живопись изучал в Кливлендском художественном институте и в Париже, где писал яркими цветами в манере Анри Матисса и других художников движения фовизм. Вернувшись в 1912 году в США, Зорах стал одним из первых, кто представил европейские течения модернизма в стране. А позже стал много работать со скульптурой.
Уильям Зорах был пионером в искусстве прямой резьбы и уникален тем, что часто использовал очень твердые, цветные и узорчатые камни вроде гранитных валунов, которые находил во время прогулок. Зрелые работы Зораха отличаются монументальностью форм и умелым использованием естественного цвета, прожилок и фактуры камня и дерева. Часто для обогащения поверхности он оставлял следы инструментов скульптора.
Зорах был одним из самых известных и уважаемых скульпторов своего поколения. Он был избран членом Американской академии искусств и литературы, преподавал в Лиге студентов-художников Нью-Йорка.


Пауль Кайзер (нем. Paul Kayser) — немецкий живописец и график. После обучения в качестве художника-декоратора Кайзер посещал Школы прикладного искусства в Мюнхене и Дрездене.
Пауль Кайзер был одним из основателей Гамбургского клуба художников 1897 года и Гамбургского сецессиона, а также членом Гамбургской ассоциации художников и Ассоциации художников Альтона. На его стиль оказал решающее влияние Альберт Марке, с которым Кайзер познакомился в 1909 году.
В 1937 году натюрморт Кайзера был конфискован из музея в Хузуме в рамках нацистской кампании «Дегенеративное искусство».


Густав Кампман (нем. Gustav Kampmann) — немецкий художник-пейзажист и график. Его работы включают пейзажные картины и литографии, редко с лицами, иногда с архитектурными элементами. Кампман разработал личный, очень своеобразный стиль, который поражает нас своей открытостью, простым обращением к мотивам и спонтанным жестам. Его произведениям свойственна нетипичная для того времени живописная свобода и некоторая степень абстракции.


Пьетро Каноника (итал. Pietro Canonica) — знаменитый итальянский скульптор конца XIX — первой половины ХХ веков, выдающийся мастер реализма. Пьетро Каноника наиболее известен созданием монументальных памятников, многочисленные шедевры его творчества в наши дни можно увидеть в разных уголках Земли: от Англии и Швейцарии до Египта, Турции и Колумбии. Биография художника насыщена интересными событиями, он прожил очень долгую жизнь и пользовался огромным авторитетом среди коллег.




Джон Стюарт Карри (англ. John Steuart Curry) был американским художником, основным направлением которого стал риджионализм, и он известен своими изображениями жизни на сельской местности своего родного штата Канзас. Карри часто включал в свои произведения такие элементы, как торнадо, пожары на прериях и животных, что не всегда находило одобрение у местных жителей.
Одной из наиболее знаменитых работ Карри является мурал "Трагическое прелюдия" (Tragic Prelude), расположенный в здании парламента штата Канзас. Этот мурал изображает Джона Брауна, фигуру, вызывающую противоречивые чувства, среди которых было как восхищение, так и осуждение. Карри представил Брауна в героическом и почти библейском свете, с библией и ружьем в руках, что сделало его фигуру символом борьбы за свободу. Однако подобное изображение не было одобрено в Канзасе, и реакция на работу была настолько негативной, что законодательный орган штата принял меры, чтобы предотвратить размещение его или будущих работ на стенах капитолия.
Карри умер в 1946 году, но его наследие остается значительным, особенно в контексте американского риджионализма, к которому он внес большой вклад наряду с такими художниками, как Томас Харт Бентон и Грант Вуд.
Если вас интересует искусство Джона Стюарта Карри и вы хотите узнать больше о его работах и выставках, подписывайтесь на обновления. Мы будем информировать вас о продажах новых произведений и событиях на аукционах, связанных с этим замечательным художником.


Эрнст Людвиг Кирхнер (нем. Ernst Ludwig Kirchner), немецкий художник-экспрессионист, оставил неизгладимый след в истории искусства. Его уникальный подход к живописи, скульптуре и графике выделяет его среди современников. Родившийся в баварском Ашаффенбурге, Кирхнер начал рисовать в три года и продолжил обучение на факультете архитектуры в Высшей технической школе Дрездена, прежде чем полностью посвятить себя искусству.
Основав вместе с друзьями-единомышленниками художественную группу «Мост», Кирхнер и его товарищи выступили за новые формы в искусстве и отход от академичных норм. В своем манифесте они призывали к свободе творчества и жизни, отвергая старые, закоснелые силы. Эта группа оказалась одним из наиболее влиятельных творческих объединений в немецком искусстве XX века, заложив основы экспрессионизма.
Кирхнер известен своими живыми, динамичными изображениями городской жизни, а также красочными обнаженными фигурами. Среди его наиболее известных работ — «Уличная сцена в Берлине», «Марцелла» и «Две девушки». Его стиль отличается использованием ярких, контрастных цветов и острой линии, что придает его работам особую экспрессивность и эмоциональную насыщенность.
Несмотря на успех и признание, жизнь Кирхнера была омрачена психическими расстройствами и пристрастием к наркотикам, что в конечном итоге привело к его трагическому самоубийству в 1938 году. На фоне национал-социализма в Германии его работы были объявлены «дегенеративным искусством», и большая часть его произведений была удалена из музеев или уничтожена.
Творчество Кирхнера остается актуальным и сегодня, продолжая вдохновлять искусствоведов, коллекционеров и любителей искусства по всему миру. Для тех, кто интересуется искусством и хочет узнать больше о жизни и работах Эрнста Людвига Кирхнера, рекомендуем подписаться на обновления, которые будут информировать о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим выдающимся художником.


Пауль Клайншмидт (нем. Paul Kleinschmidt) — немецкий художник, график, гравёр и рисовальщик.
Он обучался в Берлинской академии и в Академии в Мюнхене, где изучил техники литографии и гравюры. Клайншмидт создал множество офортов и литографий в модернистском стиле, а также известен жанровыми изображениями веселящихся в ресторанах людей.