Автопортрет Современное искусство
Нурия Фарре Абехон (исп. Nuria Farre Abejon) — испанская художница-гиперреалист, живет и работает в Барселоне, Испания.
Ее часто гиперреалистичные работы вращаются вокруг проблем, волнующих ее как молодую женщину: тревога, меланхолия, семья, воспоминания и идентичность. Вначале Нурия создавала полупрозрачные картины, через которые она представляла двойственность между жизнью и смертью. Позже она исследовала автопортрет, а сегодня Нурия пытается изучать свое настоящее через фотографии из семейного альбома, с помощью которых она создает интересные визуальные коллажи маслом.
Фредерико Агилар Алькуаз (англ. Frederico Aguilar Alcuaz) — филиппинский художник-абстракционист, скульптор и керамист, мастер гобелена.
Он обучался живописи в Школе изящных искусств Филиппинского университета, затем жил и работал и на Филиппинах, и в Испании, а в Брно (Чехия) он много трудился над созданием гобеленов.
Своими яркими абстрактными работами в разных жанрах и техниках Алькуаз заслужил мировое признание, он много выставлялся на международном уровне.
Лиланд Белл (англ. Leland Bell) был американским художником, чья страсть к живописи вдохновила и повлияла на многих. Он самоучка, известный своей защитой художников, которых он восхищался, включая Карла Кнатса, Жана Арпа и Пита Мондриана. В начале своей карьеры он работал охранником в Музее необъективного искусства, где и закрепилась его любовь к абстрактному искусству, но позже, под влиянием Жана Эльйона, он стал сторонником фигуративного искусства.
Белл использовал абстракцию как средство для изучения фигурации, используя смелые контуры и яркие поля цвета. Его работы, полные драматизма повседневной жизни, отличаются театральностью и статическими позами, напоминающими табло вивант. Автопортреты Белла характеризуются сильными линиями и психологической интенсивностью, пронизывающей его творчество.
Белл черпал вдохновение от модернистов, таких как Дерен, Эльйон, Джакометти и Мондриан, применяя уроки абстракции к фигуративной живописи. Его работы узнаваемы благодаря их графическим качествам: черные контурные линии, смелые цветные плоскости и динамичная композиция, делая его работы выделяющимися среди современных фигуративных художников за их абстрактные качества и внутреннее напряжение.
Белл активно работал художником, преподавателем и лектором, организуя персональные выставки и участвуя в групповых шоу. Его картины и рисунки были представлены на ретроспективной выставке в Коллекции Филлипса в Вашингтоне, округ Колумбия, в 1987 году. Произведения Белла находятся в многочисленных коллекциях по всей Северной Америке и Европе, отражая его значимость и влияние в искусствоведческом мире.
Для коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата Лиланд Белл является фигурой, заслуживающей внимания не только за его вклад в развитие фигуративного искусства, но и за его уникальный подход к абстракции и композиции. Его творчество остается актуальным и вдохновляющим для современных художников и любителей искусства.
Если вы заинтересованы в получении обновлений о новых продажах продуктов и аукционных событиях, связанных с Лиландом Беллом, подпишитесь на обновления, которые будут уведомлять вас о новинках продажи продукции и предстоящих аукционных событиях, связанных с Лиландом Беллом. Это уникальная возможность оставаться на связи с миром искусства и узнавать о редких и ценных произведениях, представляющих интерес для коллекционеров и знатоков. Присоединяйтесь к нам, чтобы не пропустить эксклюзивные предложения и события, открывающие новые горизонты в искусстве и культуре.
Бернхард Иоганнес Блуме (нем. Bernhard Johannes Blume) — немецкий художественный фотограф.
Бернхард Блуме и его жена Анна Блуме (Anna Blume) создали множество чёрно-белых постановочных фотокартин, в которых участвовали сами. Супруги считаются одним из первооткрывателей постановочной фотографии.
Джеймс Браун (англ. James Brown) — художник американского происхождения, работавший в Париже и Оахаке, Мексика. Был наиболее известен в 1980-х годах своими грубыми живописными полуфигуративными картинами, имеющими сходство с работами Жан-Мишеля Баскии и живописью Ист-Виллидж того времени, но с элементами примитивного искусства и классического западного модернизма. Большая часть его работ нереалистична, но содержит изображения лиц или объектов. Грань между репрезентацией и абстракцией в его картинах часто бывает сложной. Помимо картин, Браун также создавал скульптуры и гравюры, а в 1990-х годах начал активно использовать коллаж.
Миха Брендель (нем. Micha Brendel) — немецкий художник, живет и работает в Хохендорфе/Нижней Лужице.
Брендель начал свою карьеру в качестве ассистента художника, затем учился в Кунстхохшуле Берлин-Вайсензее и в HfBK Дрездена. Он был одним из основателей объединения Auto-Perforations-Artisten и редактором независимых журналов для художников.
В ранних работах Бренделя основные направления составляли автопортреты и фотографии собственного тела, искаженные с помощью фотографических техник. Он также обширно использовал органику, включая кости и кожу животных, в создании самых различных работ. Общая тема — саморазрушение и отчуждение, шок и отвращение. О процессе своего творчества Брендель писал подробные отчеты, ставшие основой для книг.
Работы Бренделя, часто пересекающие границы друг друга, включают рисунки, фотографии, надписи, книги художника, таксидермические объекты, инсталляции и перформансы. В настоящее время он активизирует свою работу с письмом и природой и выступает в качестве куратора выставочных проектов.
Грегори Джозеф Гиллеспи (англ. Gregory Joseph Gillespie) — американский художник-магический реалист.
Гиллеспи стал известен благодаря тщательно написанным фигуративным картинам, пейзажам и автопортретам, часто с фантастическим элементом. Многие из его ранних работ были сделаны путем раскрашивания фотографий, вырезанных из газет или журналов, преобразуя сцены с помощью фотоколлажа и добавляя воображаемые элементы. В своих поздних работах он отказался от своего раннего увлечения созданием гиперреалистичных образов, вместо этого сосредоточившись на более свободном и экспрессивном стиле. Он часто комбинировал средства массовой информации неортодоксальным образом, создавая ассамбляжи, похожие на святилища.
Работы Гиллеспи находятся в коллекциях Музея Уитни, Центра искусств Арканзаса, Института американского искусства Батлера и других.
Рольф Гит (нем. Rolf Gith) — немецкий художник, рисовальщик и дизайнер. Он изучал живопись в Университете изящных искусств в Гамбурге. Занимался преподавательской деятельностью в разных высших учебных заведениях. Гит является членом ассоциации художников Германии.
Рольф Гит работал в разных жанрах: увлекался обнаженной натурой, рисовал портреты окружающих его людей, а также многочисленные автопортреты. С 1996 года центральными темами в его творчестве становятся цвет и свет.
Николай Петрович Глущенко — украинский и советский живописец, чьё имя прочно ассоциируется с уникальным художественным стилем, сформировавшимся под влиянием фовистов и школы "Наби" в Париже и Берлине. Он также известен своей деятельностью в советской разведке, причём о его работе на СССР стало известно только после его смерти. Глущенко был награждён званиями Народного художника СССР и Украинской ССР, а также Государственной премией имени Т. Г. Шевченко за серии живописных произведений.
Его произведения отличаются яркими красками и свободными широкими мазками, характерными для его ранних работ, но в советский период он был вынужден адаптировать свой стиль к социалистическому реализму. Среди его известных работ - "Игроки в карты", "Март на Днепре", "Киевская осень", "Оттепель" и серия "12 ню".
Глущенко вел активную общественную и творческую жизнь, был центром внимания благодаря своему артистизму, обаянию и спортивной статуре. Его карьера разведчика не прекращалась даже после возвращения в Советский Союз, где он организовывал выставки и продолжал заниматься художественной деятельностью.
Приглашаем коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата подписаться на обновления, связанные с Николаем Петровичем Глущенко. Подписка позволит вам быть в курсе новых продаж произведений художника и предстоящих аукционных событий.
Гюнтер Вильгельм Грасс (нем. Günter Wilhelm Grass) — немецкий писатель, скульптор, художник и график. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1999 года.
Грасс был членом объединения немецкоязычных авторов «Группа 47» (нем. Gruppe 47). Благодаря дебютному роману «Жестяной барабан» (нем. Die Blechtrommel) (1959 год) получил международное признание как выдающийся немецкий писатель послевоенного периода.
Творчество Грасса и его роль как писателя и представителя интеллигенции, активно участвующего в политической жизни, были и остаются предметом глубоких исследований и продолжают вызывать неослабевающий интерес читателей и СМИ как в Германии, так и во всём мире. Главной мотивацией для Грасса была утрата его родного города Данцига и осмысление опыта нацизма, что нашло отражение практически во всех его произведениях. Благодаря своей известности и популярности, он публично комментировал политические и общественные события. Его книги переведены на целый ряд языков, некоторые из произведений экранизированы.
Освальдо Гуаясамин (исп. Oswaldo Guayasamín) — эквадорский художник, монументалист и скульптор.
Отец Освальдо был индейцем, и семья была очень бедная, но будущий художник получил образование в Школе изящных искусств города Кито. Вскоре буквально за два года он создал цикл из 103 картин, посвященный жизни угнетаемых индейцев Латинской Америки. Освальдо Гуаясамин писал также портреты известных современников, включая Фиделя Кастро, которым он восхищался. Он создавал и стенописи, фрески, пейзажи, символические образы.
Произведения художника, кроме других городов мира, выставлялись в Париже, Москве и в Ленинграде, имея потрясающий успех. В 1957 году на Четвертой биеннале в Сан-Паулу он был назван лучшим южноамериканским художником.
Гуаясамин был также страстным коллекционером. В 1978 году известный уже тогда художник передал в дар государству Эквадор собранные им около 500 картин и скульптур колониального периода, археологические памятники доколумбового периода, картины Гойи и Пикассо.
Катарина Зивердинг (нем. Katharina Sieverding) — немецкий фотограф чешского происхождения, известная своими автопортретами. Зивердинг живет и работает в Берлине и Дюссельдорфе. Она является почетным профессором Университета искусств в Берлине.
Флориан Зюсмайр (нем. Florian Süssmayr) — немецкий художник.
В начале 80-х годов Флориан был участником панк-движения Freizeit 81 и до 1984 года выступал с Лоренцем Лоренцем, работал оператором и светотехником. А с 1997 года занялся изобразительным искусством. Причем автопортреты часто играют центральную роль в его картинах и тесно связаны с биографией художника.
Работы Флориана Зюссмайра, зачастую основанные на фотографиях, удивляют зрителя живописным воспроизведением различных мест. Его собственный образ узнаваем лишь в виде тени или отражения — в зеркале ванной или лифта, на улице. Личность не имеет значения, она мимолётна, а окружающие ее предметы вынесены на передний план и прорированы гораздо более детально.
Флориан Зюсмайр активно участвует в многочисленных персональных выставках в Нью-Йорке, Токио и Мюнхене.
Йорг Иммендорф (нем. Jörg Immendorff) — немецкий художник и скульптор, сценограф и декоратор, член художественного движения Новые дикие.
Иммендорф создавал картины циклами, которые часто длились годами и носили политический характер. Известна его серия из шестнадцати больших картин «Кафе Дойчланд» (1977–1984). На этих красочных картинах многочисленные любители дискотек символизируют конфликт между Восточной и Западной Германией.
Иммендорф подготовил несколько сценических постановок, оформлял декорации к операм «Электра» и «Похождения повесы». 25 картин Иммендорфа были отобраны в 2006 году для иллюстрированной Библии.
Хидеаки Кавашима (англ. Hideaki Kawashima) — японский художник, живет и работает в Токио.
После окончания Токийского университета он прошел двухлетнее обучение буддизму в храме, после чего начал карьеру художника в 2001 году.
Хидеаки Кавашима использует портретную живопись и автопортреты-маски, чтобы показать двусмысленность человеческой жизни. Его персонажи с выразительными глазами выражают спектр эмоций: страх, желание, тревогу, тоску. Однако эти эмоции неоднозначны. Кавашима привносит в андрогинные лица штрихи фольклора, мифологии и сюрреализма.
Альфредо Кастаньеда (исп. Alfredo Castañeda) — мексиканский художник-сюрреалист.
Кастаньеда интересовался живописью и рисовал с детства, но сначала стал архитектором, получив степень по архитектуре в Мексиканском университете. Во время учебы он продолжал рисовать в виде увлечения, к которому с годами стал относиться все серьезнее. В университете Альфредо познакомился с художником, скульптором и архитектором Матиасом Геритцем, а также с творчеством Рене Магритта. Оба они сыграли огромную роль в мировоззрении молодого художника.
После учебы Кастаньеда работал архитектором, а в 1969 году провел свою первую персональную выставку в Galeria de Arte Mexicano. Его работы также множество раз были продемонстрированы на международном уровне в США и во многих странах Латинской Америки, включая Мексику. Его работы собраны в коллекциях и музеях по всей Америке, Европе и Азии.
Альфредо Кастаньеда известен своими сюрреалистическими картинами, часто портретами. На многих его картинах появляется один и тот же персонаж, который иногда раскрывается в нескольких версиях самого себя. Этот человек (часто похожий на самого художника) как бы ведет бесконечный диалог с самим собой, вовлекая в него и зрителя.
Карл Отто Лагерфельд (нем. Karl Otto Lagerfeld) — немецкий модельер, дизайнер, фотограф, коллекционер и издатель.
В мире моды Карл оказался случайно, поскольку планировал работать иллюстратором. В свой 21 год он оказался участником Международной премии Woolmark 1954 года и занял первое место за эскиз пальто, что и положило начало его карьере. В последующие 65 лет мода оставалась основой его творчества, хотя он всю жизнь активно самовыражался в других сферах искусства.
В 1987 году Карл снял свою первую рекламную кампанию и увлекся фотографией. В 1999 году он открыл собственную фотостудию в Париже, где сделал бесчисленное количество снимков величайших мировых деятелей искусства и моды. Многие фотографии Карла были также использованы в книгах по искусству. Карл также был мастером автопортретов: на протяжении всей своей жизни он фотографировал и рисовал свой культовый образ.
Страстный библиофил (его личная библиотека насчитывала 300 тысяч томов), Лагерфельд объединил фотостудию с книжным магазином 7L, а чуть позже открыл издательство EDITIONS 7L, специализирующееся на книгах о дизайне и фотографии. Он также участвовал в различных проектах по дизайну интерьера и архитектуре.
В 1965 году Лагерфельд возглавил итальянский дом моды Fendi, где создавал коллекции одежды из кожи и меха, в 1983 году стал художественным директором французского дома Chanel, — с этими компаниями он имел пожизненные контракты. В 1984 году Лагерфельд основал собственный дом моды — Karl Lagerfeld Impression.
Михаил Фёдорович Ларионов был выдающимся российским художником, чьё творчество оказало значительное влияние на развитие искусства XX века. Родившийся в 1881 году, Ларионов не только проявил себя как талантливый живописец, но и стал одним из основателей авангардного направления в российском искусстве. Его работы отличаются экспериментами с цветом, формой и перспективой, что делает их уникальными и узнаваемыми.
Ларионов был одним из пионеров русского авангарда и, вместе с Наталией Гончаровой, создал направление, известное как "лучизм", стремясь передать динамику и движение с помощью "лучей" цвета. Эта техника стала одним из его важнейших вкладов в развитие современного искусства. Ларионов также активно участвовал в различных художественных выставках и организациях, способствуя развитию культуры и искусства в России и за рубежом.
Произведения Ларионова находятся в многочисленных музейных коллекциях по всему миру, включая Государственную Третьяковскую галерею в Москве и Музей современного искусства в Нью-Йорке. Его работы продолжают привлекать внимание коллекционеров и экспертов в области искусства, оставаясь значимыми и востребованными на аукционах.
Ларионов не просто оставил след в истории искусства; он изменил её, предложив новые формы и методы выражения, которые вдохновляют художников до сих пор. Его наследие продолжает изучаться и переосмысливаться, подчёркивая его вклад в культурное наследие мирового искусства.
Подписывайтесь на обновления, чтобы узнавать о новых продажах произведений Михаила Фёдоровича Ларионова и событиях на аукционах. Это ваш шанс быть в курсе самых значимых событий, связанных с работами этого выдающегося художника.
Ли Тяньбин — китайский художник. Для его творчества характерно двойное влияние Дальнего Востока и Запада: первое является наследием китайской живописи, проникнутой даосизмом, второе – учениями профессоров искусства, таких как Владимир Величкович, Кристиан Болтански и Джузеппе Пеноне во время учебы в Школе изящных искусств в Париже. Поворотным для его работы стал 2006 год, когда он составил семейный альбом, включавший его детские портреты, с целью осудить политику одного ребенка, таким образом изобразив воображаемую семью через копии самого себя. С тех пор он разработал новый визуальный язык, которым изобилуют портреты, создавая посредством своего искусства диалог между реальностью и фантазией. При работе над своими композициями Ли Тяньбин в основном использует масляные краски и тушь. Он также любит работать акварелью, чередуя китайские и европейские кисти.
Сара Лукас (англ. Sarah Lucas) — британская художница, представитель движения Молодые британские художники. Работы Сары Лукас — фотографии, коллажи, скульптура, найденные объекты, инсталляции и рисунки. В них она рассуждает на темы гендерных отношений, социальной и сексуальной идентификации, разрушения и смерти.
Урс Люти (нем. Urs Lüthi) — швейцарский эклектичный художник-концептуалист.
Он окончил Школу прикладного искусства в Цюрихе, экспериментировал с различными стилями и техниками, включая фотографию, скульптуру, перформанс, шелкографию, видео и живопись.
Урс Люти известен тем, что помещает своё тело и альтер-эго в центр произведений искусства, пытаясь понять себя и подвергнуть сомнению реальность.
Зоран Антон Мушич (словен. Zoran Anton Mušič) — словенский живописец и график, работал в Италии и Франции.
Зоран учился живописи в Мариборе и Загребе, затем на год уехал в Мадрид и Толедо, где изучал и копировал работы Гойи и Эль Греко. В конце 1944 года он стал узником фашистского концлагеря Дахау, где провел несколько месяцев. Он выжил и даже сделал в лагере около двухсот рисунков на бумаге. После освобождения Мушич перебрался в Венецию, а позже в Париж.
Зоран Мушич был единственным художником словенского происхождения, которому удалось утвердиться в элитных культурных кругах Италии и Франции, особенно в Париже второй половины 20 века, где он прожил большую часть своей дальнейшей жизни. Он писал пейзажи, натюрморты, портреты и автопортреты, а также сцены ужасов из концлагеря Дахау и ведуте Венеции. В 1970-1971 годах художник создал живописный цикл-воспоминание «Мы — не последние», посвящённый узникам концлагерей и ставший наиболее известной из его работ.
Фигуры на картинах Мушича появляются из пустого пространства и кажутся незавершенными. Цвета его автопортретов — суровые цвета пустыни, исключающие лишнее и сводящие к минимуму. Эти картины являются свидетельством поиска художником ответов на основные вопросы человеческого существования.
Джерри Дуэйн Отт (англ. Jerry Duane Ott) — американский художник, наиболее известный своими работами в области фотореализма и творческим использованием поверхностей для рисования. Он был ведущим художником фотореалистической школы живописи, возникшей в 1960-х годах. Джерри Отт также является мастером аэрографа. В начале 1970-х годов его творчество привлекало большое внимание, так как он занимался исключительно обнаженной натурой. Работа Отта получила международное признание. Его реалистические картины появляются в художественных столицах Европы, Японии и Новой Зеландии.
Джек Пирсон (англ. Jack Pierson) — современный американский фотограф и художник. Его творчество охватывает широкий спектр направлений, включая фотографию, живопись, инсталляции и скульптуру. Джек Пирсон известен своими работами, которые исследуют темы любви, тоски, поэзии и желания через разнообразные формы искусства. Его произведения включены в коллекции многих ведущих музеев, таких как Музей современного искусства в Нью-Йорке, Музей Уитни американского искусства и Метрополитен-музей.
Одним из заметных проектов Пирсона является серия The Lonely Life, представленная в Метрополитен-музее. Эта работа демонстрирует уникальный бренд одиночества, характерного как для исполнителя, так и для поклонника, и выражает глубокие эмоции через искусство.
Джек Пирсон также занимается созданием крупномасштабных шелкографий и уникальных рисунков, вдохновленных различными текстами и изображениями. Его работы отличает глубокий эмоциональный отклик и визуальная насыщенность, привлекая внимание не только коллекционеров, но и широкой публики.
Художник сотрудничает с известными модными домами и журналами, расширяя границы своего творчества за пределы традиционного искусства. Его работы представлены в рекламных кампаниях и проектах, подчеркивающих его уникальный взгляд на современную культуру и искусство.
Джек Пирсон является фигурой, значимой не только в американском, но и в международном арт-пространстве. Его творчество оказывает значительное влияние на современное искусство и культуру, делая его работы важными для исследования коллекционерами и экспертами в области искусства и антиквариата.
Если вас интересуют обновления, связанные с Джеком Пирсоном, подписывайтесь на рассылку, чтобы получать информацию о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим ключевым словом. Это ваш шанс оставаться в курсе последних новостей из мира искусства и культуры.
Збигнев Рогальский (польск. Zbigniew Rogalski) — польский художник-инсталлятор и фотограф.
Его считают не просто художником, а режиссёром картин, так как он легко смешивает живопись и фотографию, используя преимущества того и другого искусства. В итоге Збигнев Рогальский достигает иллюзии и оптических эффектов в своих творениях, будь то портрет или пейзаж.
Саломе (нем. Salomé), имя при рождении Вольфганг Людвиг Цихларц (нем. Wolfgang Ludwig Cihlarz) — современный немецкий художник. Его картины находятся в известных музеях и коллекциях по всему миру. Саломе стал известен как один из членов художественной группы Junge Wilde (Дикая молодежь) или Neue Wilde (Новые дикие). Он также признан как скульптор и панк-певец.
Латойя Руби Фрейзер (англ. LaToya Ruby Frazier) — американский художник, чья работа освещает сложные темы, включая идентичность, расу и семью. Фрейзер известна своим глубоким социальным взглядом, который проявляется в ее фотографиях и видео. Одним из ее самых значительных проектов является The Notion of Family, где она исследует жизнь своей семьи на фоне промышленного города Брэддок, Пенсильвания. Эта работа затрагивает темы экономического и экологического упадка, а также влияние этих факторов на физическое и психическое здоровье семьи Фрейзер.
Латойя Руби Фрейзер также работала над проектом Flint is Family, где она документировала жизнь трех поколений женщин во время водного кризиса во Флинте, штат Мичиган. Ее подход к этой работе отличается глубоким погружением в сообщество и сотрудничеством с фотографируемыми людьми, что позволяет показать их человечность и достоинство даже в условиях кризиса.
Если вас интересует искусство, социальная справедливость и истории, рассказанные через линзу камеры, то работы Латойи Руби Фрейзер могут вас глубоко тронуть. Рекомендуем подписаться на обновления, чтобы узнавать о новых продажах и аукционных событиях, связанных с ее работами.
Хань Сян-нин (кит. Han Hsiang-ning) — тайваньско-американский художник. Участвовал во многих выдающихся музейных выставках. Часто рисует аэрозольной краской, создает уличные сцены в стиле фотореализма. В 1961 году присоединился к «Пятой лунной группе». Вначале рисовал маслом асбтрактные картины, его работы впервые появились в журнале Pen Review. В 1963 году начал работать валиком и трафаретами на рисовой бумаге, по-прежнему в стиле абстракционизма, подчеркивая форму и пространственную структуру. В 1969 году стал работать с акриловыми красками, создал серию «Невидимый образ». В 1971 году, работая с пистолетом-распылителем, обнаружил, как можно создавать различные комбинации цветных точек, разновидность пуантилизма, в этом же году начал использовать сцены Нью-Йорка в качестве объекта и свою камеру в качестве инструмента для рисования. В 1972 году начал создавать яркие индустриальные сцены. В 1981-м завершил первый автопортрет. В 1983-м начал использовать кисти для рисования акварелью и тушью на бумаге. Его сюжеты - уличные толпы и виды перекрестков нью-йоркских улиц с высоты птичьего полета.
Ульрих Хахулла (нем. Ulrich Hachulla) — немецкий художник-живописец и график, представитель направления «Новая вещественность», живет и работает в Лейпциге.
Он получил образование в Академии изобразительных искусств в Лейпциге и, кроме живописи, освоил множество графических техник.
Портреты и автопортреты Хахуллы изображают человека в одиночестве, необщительного, хладнокровно отстраненного — это многочисленные типы соответствующего времени. Художник также создает картины с мифологическими и аллегорическими отсылками.
Е Хунсин (кит. 叶红杏; англ. Ye Hongxing) — китайская художница.
В работах Е Хунсин использует традиционные китайские мотивы и современные элементы, создавая визуально возвышенные сцены, которые накладывают оппозиции спокойствия и сложного безумия. Используя традиционное западное средство масляной краски, она создает привлекательные автопортреты с закрытыми глазами и спокойным выражением лица, наложенного на разноцветные валюты или яркие декоративные и извилистые цветочные узоры, полученные из традиционного китайского фарфора.
Петер Шмерсаль (нем. Peter Schmersal) — немецкий художник, живет и работает в родном городе и в Берлине. Для его творчества характерно стилистическое разнообразие. Шмерсаль изучал графический дизайн в Вуппертале с 1971 по 1975 год, а затем работал графическим дизайнером. С 1978 года занимается живописью. В середине 1980-х создавал преимущественно натюрморты, пейзажи и архитектурные изображения. В мотивах этого периода уже присутствует повседневность, они предстают в мимолетных снимках, которым свойственна фрагментарность исполнения. Натюрморты изображают классические предметы: цветы, фрукты, мертвых животных и предметы быта, такие как бутылки, салфетки, табуреты или столы. В начале 1990-х, помимо городских пейзажей, рисовал портреты, также часто фрагментарные: лица изображались не только в анфас, но нередко и в необычном виде сверху или снизу, иногда крупным планом давались детали, например область рта или глаз. В начале 2000-х выбор мотивов остается очень разнородным, но продолжают доминировать фигуры, натюрморты и пейзажи.
Константин Фёдорович Юон, выдающийся представитель русской живописи, оставил яркий след в истории искусства. Его творчество, проникнутое любовью к родине и внимательным изучением природы, поражает глубиной и искренностью. Среди его многочисленных шедевров особняком стоит картина "Мартовское солнце", которая демонстрирует уникальный способность художника захватывать моменты перехода зимы к весне. Эта работа иллюстрирует не только мастерство Юона в передаче световых и погодных эффектов, но и его способность видеть и передавать тонкие изменения в природе.
Юон был мастером не только пейзажа, но и сценографии, что позволило ему внести значительный вклад в развитие русского искусства. Его работы отличаются особой глубиной и многослойностью, каждая картина является отражением его внутреннего мира и взгляда на окружающую действительность.
Картины Юона находятся в многих музеях и частных коллекциях, где они продолжают восхищать зрителей своей красотой и вечностью. Его работы остаются важной частью культурного наследия, демонстрируя непреходящую ценность искусства и его способность вдохновлять поколения.
Для тех, кто интересуется искусством и желает погрузиться в мир русской живописи, произведения Константина Юона служат источником неиссякаемого вдохновения. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда быть в курсе новых продаж и аукционных событий, связанных с творчеством этого выдающегося художника. Мы обещаем делиться только актуальной и интересной информацией, которая позволит вам первыми узнавать о возможности приобрести эти уникальные произведения искусства.
Хорст Я́нссен (нем. Horst Janssen) — немецкий художник-график, гравёр, плакатист и иллюстратор. Он создал множество рисунков, офортов, ксилографий, литографий и гравюр на дереве.
В родном городе Хорста Янссена — Ольденбурге создан посвященный его наследию музей. Его работы представлены на международном уровне в крупнейших музеях.