Иллюстраторы Символизм


Борис Израилевич Анисфельд (урожд. Бер Срулевич), родившийся в Бельцах, Бессарабии, был выдающимся художником и сценографом, оставившим заметный след в искусстве России и США. Получив образование в Одесском художественном училище и петербургской Академии художеств, он сотрудничал с такими знаменитыми личностями, как Сергей Дягилев и Анна Павлова, оформляя спектакли и балеты, что принесло ему международное признание.
С 1917 года Анисфельд переехал в США, где продолжил свою деятельность в театре и живописи, оставаясь верным своему уникальному стилю, сочетающему в себе элементы экспрессионизма и символизма. Его работы, отличающиеся глубиной цвета и эмоциональной насыщенностью, экспонируются в многих музеях, включая Бруклинский музей в Нью-Йорке и Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан.
Анисфельд оставался активным и в области образования, преподавая в Художественном институте Чикаго с 1928 по 1957 год. Его подход к обучению подчеркивал важность эмоционального восприятия и выражения в искусстве, что вдохновляло многих студентов.
Приглашаем всех, кто интересуется искусством и антиквариатом, подписаться на обновления и не пропустить уникальные экспозиции и аукционы, посвященные этому выдающемуся художнику.


Василий Васильевич Беляшин, российский художник, график и живописец Серебряного века, оставил заметный след в истории русского искусства. Родился в 1874 году в Виленской губернии, он начал своё обучение в Московском училище живописи, ваяния и зодчества под руководством В. А. Серова, а затем продолжил образование в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств. Его талант был отмечен уже в студенческие годы: за этюд он получил малую серебряную медаль и звание неклассного художника.
Беляшин активно участвовал в художественной жизни того времени, его работы были представлены на Весенних выставках и выставках Товарищества художников, а также в различных журналах, таких как «Новое время» и «Вершины». Его иллюстрации и живописные произведения пользовались успехом и признанием среди современников.
Произведения Василия Васильевича находятся в ведущих музейных собраниях, включая Государственную Третьяковскую галерею и Государственный Русский музей, что свидетельствует о высокой оценке его вклада в искусство. Это делает его творчество значимым не только для истории русского искусства, но и для коллекционеров и исследователей.
Для тех, кто интересуется искусством и антиквариатом, произведения Беляшина представляют особенную ценность. Его уникальный стиль и вклад в развитие живописи и графики делают его одним из выдающихся художников своего времени. Чтобы узнать больше о его работах и возможностях приобретения, рекомендуем подписаться на обновления и уведомления о продажах и аукционных мероприятиях, связанных с Василием Васильевичем Беляшиным.




Уильям Блейк (англ. William Blake) — знаменитый английский художник эпохи Романтизма XVIII-XIX веков, произведения которого будоражат фантазию, отображая хаос и противоречие окружающего мира. Картины Уильяма Блейка не похожи на другие творения той эпохи: живописец не следовал за модой. Художник использовал акварель и бумагу вместо привычных масла и холста. Блейк отображал в своих произведениях собственное видение мира. Популярные на тот момент пейзажи и портреты его не особо интересовали. Чаще художник запечатлевал исторические моменты и сюжеты из Библии. Творчество Уильяма Блейка современники не понимали. Одни считали его безумцем, другие и вовсе игнорировали. Лишь спустя долгое время после смерти живописца люди начали смотреть на его картины иначе, разгадывая их смысл.


Жюль Венгель (фр. Jules Wengel), полное имя Юлиус Виельм Людвиг Венгель (Julius Wihelm Ludwig Wengel) — французский художник и иллюстратор немецкого происхождения. Он писал в различных жанрах, включая портреты, пейзажи и религиозные произведения. Многие его картины выполнены акварелью, а в иллюстрациях были элементы символизма и мистики.


Лидия Никандровна Верховская родилась 11 октября 1882 года в Смоленске и ушла из жизни в 1919 году в Петрограде. Она была талантливой российской художницей, которая получила образование в Рисовальной школе Общества поощрения художников в Петербурге, у Я. Ф. Ционглинского. Верховская выделялась своими тонкими лирическими пейзажами, а также портретами, работая в различных техниках, включая живопись, пастель, акварель и графику.
Её творчество получило широкое признание благодаря участию во множестве выставок, включая выставки Нового общества художников и "Мир искусства" в Москве и Петрограде, а также работам, хранящимся в ведущих российских музеях, таких как Русский музей и Пермская художественная галерея. Верховская также была известна своей работой над иллюстрациями к детским книгам, принося ей особое признание в этом направлении.
Её работы, такие как "Комната в Бобровке", "Аллея", "Портрет Л. Н. К.", "Осень", "Окраина Петербурга" и многие другие, отражают глубину и многообразие её таланта, позволяя зрителям ощутить уникальный взгляд художника на окружающий мир.
Для коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата творчество Лидии Никандровны Верховской остаётся вдохновляющим примером русской живописи начала XX века. Подписывайтесь на обновления и не упустите возможность узнать о новых продажах и аукционных событиях, связанных с её работами.


Всеволод Владимирович Воинов был русским и советским художником, графиком и искусствоведом, оставившим заметный след в российской культуре начала XX века. Он окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, занимался станковой и прикладной графикой, и был активным участником художественной жизни того времени. Воинов сотрудничал с многими известными деятелями искусства, включая Бориса Кустодиева, и принимал участие в множестве выставок как в России, так и за рубежом.
Воинов имел широкий спектр интересов и талантов, работая не только как художник, но и как театральный художник, педагог и автор научных работ по искусству. Он преподавал в ВХУТЕМАСе, Ленинградском хореографическом училище и других учебных заведениях. В период Великой Отечественной войны Воинов участвовал в ополчении и работал в штабе, а также в эвакуации в Алма-Ате работал театральным художником.
Его работы хранятся во многих музеях и частных коллекциях. Некоторые из его известных произведений включают «Работница на производстве» (1925), «Деревенский пейзаж» (1918), «На реке Нарове» (1940) и «Портрет искусствоведа Гольдберга» (1937). Эти и другие работы Воинова отражают его мастерство в графике и его способность запечатлеть моменты русской жизни и природы.
Если вас интересует русское искусство и творчество Всеволода Владимировича Воинова, рекомендуем подписаться на обновления. Вы будете получать информацию о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим замечательным художником.


Михаил Александрович Врубель был выдающимся русским художником, чьё творчество оставило неизгладимый след в мировой культуре. Родившийся в Омске в 1856 году, Врубель проявил себя не только как живописец, но и как мастер скульптуры и архитектурного декора. Его работы отличаются уникальным стилем, в котором переплелись элементы символизма и модерна, за что и получили признание среди знатоков искусства и антиквариата.
Особенностью творчества Врубеля является его стремление к созданию комплексных, насыщенных образов, где каждый элемент несёт глубокий смысл. Характерной чертой его живописи стала экспрессивная, насыщенная цветовая палитра, благодаря которой его произведения невозможно спутать с работами других художников. Врубель уделял большое внимание деталям, что делает его картины поистине живыми.
Среди наиболее известных работ Врубеля - "Демон сидящий", "Царевна-лебедь", которые сегодня можно увидеть в крупнейших музеях России, включая Третьяковскую галерею и Русский музей. Его вклад в искусство не ограничивается только живописью; Врубель также известен своими работами в области театрального декора и скульптуры, что делает его фигурой значимой для изучения в контексте культуры и искусства.
Признание Михаила Врубеля как одного из величайших художников своего времени неуклонно растёт, а интерес коллекционеров и экспертов к его творчеству не угасает. Мы приглашаем вас подписаться на обновления, чтобы быть в курсе новостей о продажах произведений искусства и аукционных событиях, связанных с Михаилом Врубелем. Это уникальная возможность углубить свои знания и расширить коллекцию эксклюзивными работами выдающегося мастера.


Герман Гендрих (нем. Hermann Hendrich) — немецкий художник последней четверти XIX – первой трети ХХ веков. Он известен как живописец, известный своими работами в романтическом и старогерманском стиле.
Гендрих вершиной своего творчества считал полотна и интерьер для «Вальпургиева зала» вблизи города Тале, созданные в 1901 году. Для «Зала Нибелунгов» на горе Драхенфельс, открытого в 1913 году в честь Рихарда Вагнера, он написал 12 полотен по древнегерманским легендам. Художник также создал иллюстрации к произведениям Гёте, а также экспозиции в «Зале немецких саг» в Золингене.
Гендрих был сооснователем союза Верданди, противостоявшего модернизму в искусстве. В его честь названа площадь в Берлине — Гендрихплац.


Роберт Львович Генин — художник первой половины ХХ века еврейского происхождения, работавший в нескольких странах, включая Российскую империю, Германию, Францию, Швейцарию и СССР. Он известен как живописец и график.
Роберт Генин работал в различных жанрах, включая пейзажи, портреты, жанровые композиции и обнажённую натуру. Он также занимался литографией, ксилографией и офортом. Его стиль развивался от югендстиля и символизма в начале 1900-х годов к экспрессионизму после Первой мировой войны. Позднее он пришёл к своеобразному лирическому примитивизму. Художник работал как в станковой, так и в монументальной живописи и испытал влияние разных художников.


Людвиг фон Гофман (нем. Ludwig von Hofmann) — немецкий художник, график и дизайнер. В работах Людвига фон Гофмана в различные периоды его творчества ощущается влияние таких направлений в искусстве, как историзм, модерн, символизм и новая вещественность.
Людвиг фон Гофман обучался живописи в Академиях изящных искусств Дрездена, Карлсруэ и Мюнхена. С 1898 года был участником культурного движения Берлинский сецессион.
После прихода в Германии к власти национал-социалистов некоторые его работы были зачислены в разряд дегенеративного искусства, однако большинство из них продолжали экспонироваться в музеях Германии.


Ян Франс де Бёвер (фр. Jan Frans De Boever) — бельгийский художник-символист, иллюстратор и педагог. Он посещал Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent, которую окончил в 1896 году. Вдохновлялся работами Фелисьена Ропса и Армана Рассенфосса, его живопись находилась под влиянием символизма рубежа веков. В основном изображал обнаженных женщин, рядом с которыми для контраста рисовал скелеты. Эти мотивы сопровождали его всю жизнь. В 1914 году по заказу богатого коллекционера произведений искусства Леона Спелтинкса начал иллюстрировать сборник стихов Шарля Бодлера «Цветы зла». К 1924 году создал около 157 иллюстраций, из которых сохранилось 86. Они считаются самой важной работой де Бевера. С 1897 года показывал свои картины на многочисленных салонах и выставках как в Брюсселе, так и за границей. С 1900 по 1932 год работал учителем рисования в Гентской академии художеств. В 1903 году был одним из основателей художественного и литературного кружка Гента.


Питер Корнелис де Мур (нидерл. Pieter Cornelis de Moor) — многосторонний нидерландский художник. Он проявил себя в различных видах искусства: рисовании, гравюре, живописи, акварели, литографии и иллюстрации. Питер Корнелис де Мур активно участвовал в культурной жизни, будучи основателем и председателем Роттердамского Кунсткринга и членом Гаагского Кунсткринга. Он работал во многих странах, включая Францию, Италию, Швецию и Швейцарию, а последние годы своей жизни провел в США.
Творчество Питера Корнелиса де Мура отличалось разнообразием тем и стилей, от библейских сцен до аллегорических и символистских изображений. Его произведения можно найти в многочисленных музеях, включая Рейксмузеум в Амстердаме и Музей Бойманс ван Бёнинген в Роттердаме. Известен он также своими многочисленными экспозициями, включая посмертную выставку в Музее Бойманс Ван Бёнинген и обзорную выставку в Дрентсом музее.
Его вклад в искусство и уникальный подход делают творчество де Мура значимым для коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата. Его работы не только украшают коллекции, но и служат источником вдохновения для современных художников.
Если вы интересуетесь искусством и хотели бы узнавать о новых продажах произведений Питера Корнелиса де Мура или аукционных событиях, подписывайтесь на наши обновления. Мы обещаем отправлять вам только актуальную информацию, связанную с творчеством этого выдающегося художника.


Антуан Мари Жан-Батист Роже, граф де Сент-Экзюпери (фр. Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, Comte de Saint-Exupéry), известный как Антуан де Сент-Экзюпери — национальное достояние Франции, который органично соединил свою профессию авиатора с литературным гением. Известный по роману "Маленький принц", он мастерски соединил философию и поэтический дискурс в повествовательных формах. Этот писатель, журналист и летчик-первопроходец оставил неизгладимый след своими литературными произведениями и вкладом в авиацию.
Заслуги Сент-Экзюпери выходят за рамки его изобретательных рассказов: в его повествованиях часто отражается его авиационный опыт, что дает уникальное представление о пересечении человечества и техники. Его произведения, хотя и не помещаются в музеях как традиционные произведения искусства, являются частью Лувра общественного воображения и литературного канона.
Для энтузиастов и экспертов наследие Сент-Экзюпери является свидетельством непреходящей силы человеческого духа и любознательности. Его скульптуры-повествования, созданные из слов, глубоко философских и причудливо доступных, продолжают вдохновлять и находить отклик.


Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская была выдающимся русским художником и графиком, чья творческая карьера началась в конце 19-го века. Обучение Ольги проходило в Шнайдеровской школе в Харькове с 1891 по 1894 год, затем она продолжила образование в Академии художеств в Санкт-Петербурге до 1899 года. Дополнительно художница совершенствовала свои навыки в Мюнхене у Антона Ажбе в 1899-1900 годах.
Делла-Вос-Кардовская активно участвовала в художественной жизни России, ее работы были представлены на многочисленных выставках, включая выставки объединения "Жар-цвет" в 1920-х годах и мемориальную выставку в Научно-исследовательском музее Академии художеств СССР после ее смерти.
Ее искусство отличается особой чувственностью и вниманием к деталям, что особенно заметно в портретах современников, среди которых Николай Гумилев, Анна Ахматова и сам Дмитрий Кардовский, муж Ольги и известный художник. Ее картины, такие как "Маленькая женщина" (изображена дочь художницы, 1910 год) и портреты Анны Ахматовой, выделяются светом, воздухом и искренностью эмоций, делая ее творчество бесценным вкладом в русское искусство.
Помимо портретной живописи, Ольга Людвиговна также занималась книжной иллюстрацией, внося вклад в развитие этого искусства в России. Ее работы хранятся в музеях и частных коллекциях, продолжая вдохновлять любителей искусства по всему миру.
Если вас интересует искусство Ольги Людвиговны Делла-Вос-Кардовской и вы хотите узнавать о новых выставках ее работ и аукционах, подпишитесь на наши обновления. Мы обещаем отправлять только актуальную информацию, касающуюся продаж ее произведений и событий, связанных с ее творчеством.


Морис Дени (фр. Maurice Denis), выдающийся французский художник постимпрессионист и символист, оставил неизгладимый след в истории искусства. Родившийся в 1870 году в Гранвиле, Дени с самого детства проявлял интерес к искусству и религии, впоследствии соединив эти страсти в своем творчестве.
Дени стал ключевым фигурантом художественной группы "Наби", выступив ее главным теоретиком. Его работы отличались простотой форм, мягкостью линий и бледностью красок. Характерной чертой его творчества было преклонение перед женщиной и идеализация женских образов, что нашло отражение во многих его произведениях.
Среди известных работ Дени — картины "Путь на Голгофу" (1889), "Приношение на Голгофе" (1890), "Апрель" (1892), "Ландшафт с зелеными деревьями" (1893), "Музы" (1893), "Танцоры" (1905) и "Желтый кот" (1915). Эти и многие другие произведения Дени демонстрируют его особое внимание к религиозной тематике и использование символистических мотивов.
Дени также активно занимался писательской деятельностью, опубликовав несколько значимых теоретических работ по искусству. Его книги "Теории" (1912), "Новые теории" (1922) и "История религиозного искусства" (1939) оказали значительное влияние на молодых художников того времени.
Важным аспектом его жизни были путешествия. Они не только вдохновляли Дени на создание новых произведений, но и позволяли ему изучать различные культуры и художественные традиции. Например, в 1890 году он познакомился со своей будущей женой и музой Мартой Мёрье, которая стала главной героиней многих его работ.
Творчество Мориса Дени можно увидеть во многих мировых музеях и галереях, включая Государственный Эрмитаж и музей Орсэ. Его работы продолжают вдохновлять художников, искусствоведов и коллекционеров по всему миру.
Приглашаем вас подписаться на обновления, чтобы быть в курсе новых событий, связанных с творчеством Мориса Дени, включая продажи произведений и аукционные мероприятия.


Гюстав Доре (фр. Gustave Dore), полное имя Поль Гюстав Луи Кристоф Доре (Paul Gustave Louis Christophe Doré) — французский живописец, скульптор, график, иллюстратор и карикатурист.
Доре был очень трудолюбив и плодовит: он создал более 10 000 иллюстраций для художественных книг, а также Библии. Он украсил своими живыми рисунками произведения Рабле, Бальзака, Сервантеса, Данте и Мильтона, благодаря чему имя Доре было прославлено. У него был особый дар иллюстрировать природу и сказки.


Антанас Жмуйдзинавичюс (лит. Antanas Žmuidzinavičius) был выдающимся литовским художником и коллекционером, оставившим значительный след в искусстве и культуре Литвы. Он проявил себя не только как талантливый живописец, но и как активный участник культурной жизни своей страны. Он был одним из организаторов Литовского художественного общества и активно участвовал в преподавательской деятельности, способствуя развитию искусства в Литве.
Его творческое наследие включает в себя около 2000 работ, среди которых преобладают пейзажи, отличающиеся лиризмом и идеализацией природы. Жмуйдзинавичюс также был активным участником в создании проекта литовского флага, что подчеркивает его вклад не только в искусство, но и в национальное движение Литвы.
Особенно заметный след в истории оставил Жмуйдзинавичюс своей коллекцией масок и малой пластики, изображающих чертей, на основе которой был создан уникальный Музей чертей в Каунасе. Этот музей является единственным в своем роде и привлекает внимание не только исследователей искусства, но и широкой публики.
Жмуйдзинавичюс также оставил после себя автобиографическую книгу "Палитра и жизнь", которая дает уникальное представление о его жизни и творчестве, а также о культурной жизни Литвы того времени.
Его наследие продолжает жить не только через его произведения искусства и музей, но и через работу его правнука, Ромаса Жмуйдзинавичюса, который также является признанным художником.
Для тех, кто интересуется искусством и историей Литвы, а также для коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата, изучение жизни и творчества Антанаса Жмуйдзинавичюса открывает новые горизонты понимания культурного наследия региона. Подписывайтесь на обновления и не пропустите возможность узнать о новых продажах произведений и аукционах, связанных с Антанасом Жмуйдзинавичюсом.


Фердинанд Келлер (нем. Ferdinand Keller) — немецкий художник последней трети XIX – начала ХХ веков. Он известен как жанровый и исторический живописец, а также педагог.
Келлер заработал первый большой успех в 1867 году своей картиной «Смерть короля Филиппа II Испанского». В своих монументальных работах он воспевал исторические, династические и культурные эпизоды истории Германии и Бадена. Одной из известных его работ является картина «Апофеоз кайзера Вильгельма I», которую приобрёл кайзер Вильгельм II. Работы Келлера сегодня украшают залы театров, включая Баденский государственный театр и дрезденскую Оперу Земпера.


Фабрицио Клеричи (итал. Fabrizio Clerici) — итальянский художник, рисовальщик, иллюстратор, сценограф и архитектор.
Клеричи получил диплом архитектора, и большое влияние на него оказали античные памятники, живопись и архитектура эпохи Возрождения и барокко. В 1943 году Клеричи провел свою первую персональную выставку в миланской Галерее искусств Каирола, где были представлены рисунки, акварели, литографии и офорты. К этому же периоду относятся его первые книжные иллюстрации.
В 1947 году Клеричи начал плодотворную деятельность в театре, балете и опере с дебюта в качестве сценографа в постановке пьесы Джорджа Бернарда Шоу «Профессия миссис Уоррен». В следующем году он впервые принял участие в Венецианской биеннале. Там он познакомился с Сальвадором Дали и создал декорации и костюмы для «Орфея» Игоря Стравинского, шедшего в театре Ла Фениче. В 1949 году он создал масштабные архитектурные фантазийные картины.
Дальнейшая жизнь многогранного художника Фабрицио Клеричи была полна работой в самых различных сферах искусства, творческими успехами и выставками. Его работы выставлялись во многих музеях США, включая МоМА и Музей Гуггенхайма, а также во Франции, например, в Центре Помпиду.


Альфред Кубин (нем. Alfred Kubin) — выдающийся австрийский гравер, иллюстратор и литератор, яркий представитель символического и экспрессионистского направлений в изобразительном искусстве первой половины ХХ века. Произведения Альфреда Кубина переполнены фантасмагорическими и гротескными изображениями сновидений, мотивами опустошенности и страха.


Эрих Куитан (нем. Erich Kuithan) — немецкий художник конца XIX – начала ХХ веков. Он известен как живописец, график, график, иллюстратор и плакатист.
Эрих Куитан в разные периоды своей карьеры увлекался модернизмом, символизмом и экспрессионизмом. Его творческое наследие включает множество картин, рисунков, иллюстраций, а также дизайн мебели, одежды, экслибрисов, фарфоровых изделий и рекламных плакатов в стиле «ар-нуво». Куитан проводил учебные поездки, выставлялся в художественных клубах, работал как иллюстратор в журналах и создавал иллюстрации для детских книг.


Жанна Маммен (нем. Jeanne Mammen) — немецкая художница ХХ века. Она известна как график и рисовальщик, представитель модернизма, заметная фигура в художественной жизни Веймарской республики.
Жанна Маммен выработала художественный стиль, близкий к школе новой вещественности. С возрастом её работы стали более символичными, после 1945 года художница двигалась в сторону абстракционизма. Она работала для модных журналов, создавала киноафиши, иллюстрировала эротические стихи. Маммен активно разрабатывала технику коллажа, а также создавала портреты и карикатуры, делала зарисовки уличных типов.


Василий Дмитриевич Милиоти (1875-1943) был знаменитым российским художником, активно участвовавшим в художественной жизни начала XX века. Родился и скончался в Москве, Милиоти не получил специального художественного образования, но занимался живописью под руководством своего брата Николая и учился на юридическом и историко-филологическом факультетах Московского университета. Его творчество отличалось уникальным стилем, сказочно-ирреальными темами и миниатюрно-узорчатым письмом, напоминающим орнаменты типа "павлиний глаз".
Милиоти активно участвовал в выставках таких объединений, как "Союз русских художников" и "Мир искусства", а также в знаменитой выставке "Голубая роза". Помимо живописи, он занимался графикой и сценографией, оформлял журналы "Весы" и "Золотое руно", где также выступал в качестве художественного критика. Некоторые из его работ хранятся в крупнейших музеях России, таких как Третьяковская галерея и Русский музей, что свидетельствует о важности его вклада в русское искусство.
В 1927 году Милиоти создал цикл рисунков к "Пиру во время чумы" А.С. Пушкина и продолжал писать романтические, малые по формату "сказки", а также картины по мотивам литературной и музыкальной классики, показывая их лишь узкому кругу друзей и не участвуя в выставках с того времени.
Василий Милиоти был также участником и секретарём "Союза русских художников" и заведовал издательским отделом журнала "Золотое руно".
Мы приглашаем всех, кто интересуется русским искусством и творчеством Василия Дмитриевича Милиоти, подписаться на наши обновления. Мы будем регулярно информировать вас о новых продажах произведений и аукционах, связанных с этим выдающимся художником.


Грегуа́р Мишо́нц (фр. Grégoire Michonze), настоящее имя Григо́рий Аро́нович Мишо́нжник (Grégory Aronovich Michonzhnik) — французский художник.
Грегуар Мишонц известен своими пейзажами и насыщенными символизмом групповыми полотнами.


Альфонс Муха (чеш. Alfons Maria Mucha) — выдающийся чешский художник, чьё имя неразрывно связано с эпохой модерна и стилем арт-нуво. Родившись в Моравии в 1860 году, Муха начал свою карьеру в Париже, где его талант нашёл яркое воплощение в создании рекламных плакатов, декораций и украшений. Особенно знамениты его работы для великой актрисы Сары Бернар, которые принесли ему широкую известность.
Одним из наиболее значительных достижений Мухи является создание "Славянской эпопеи" — серии монументальных полотен, посвящённых истории славянских народов. Эта работа заняла важное место в его творчестве и стала визитной карточкой художника. Кроме того, Муха оставил значительный след в дизайне ювелирных изделий и бытовых предметов, став одним из пионеров в области промышленного дизайна.
Переехав обратно в Чехию в начале XX века, Муха продолжил работу над проектами, близкими к его сердцу, включая декоративные росписи и фрески, а также проекты в области графического дизайна. Его вклад в культуру и искусство остаётся неоценимым, а работы хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.
Для любителей искусства и антиквариата, интересующихся творчеством Альфонса Мухи, музей Альфонса Мухи в Праге предлагает уникальную возможность познакомиться с его наследием. Экспозиция включает в себя как известные шедевры, так и менее известные работы художника, открывая новые грани его таланта.
Приглашаем вас подписаться на обновления и узнавать о новых продажах продукции и аукционных событиях, связанных с Альфонсом Мухой. Это отличная возможность для коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата углубить свои знания и обогатить свои коллекции уникальными экземплярами.


Кай Расмус Нильсен (дат. Kay Rasmus Nielsen) — датский иллюстратор, один из ведущих художников «Золотого века иллюстрации» начала 20 века. Нильсен плодотворно сотрудничал с компанией Диснея, для которой создал множество сюжетных эскизов и иллюстраций, в том числе для художественного фильма «Фантазии».


Ханнс Пеллар (нем. Hanns Pellar) — австрийский художник и иллюстратор. Обучался живописи в Венской академии изящных искусств у Генриха Лефлера.
Ханнс Пеллар был одним из самых заметных художников Мюнхена, чье добротное мастерство и очень приятные изображения были характерны для эпохи принца-регента. Будучи «любимцем различных уважаемых дармштадтских семей», он создал большое количество портретов, особенно дамских, что в итоге принесло ему прозвище «художник элегантности».


Чарльз де Соузи Рикеттс (англ. Charles de Sousy Ricketts) — британский художник, иллюстратор, писатель и печатник, известный своими работами в качестве книжного дизайнера и типографа, а также дизайном костюмов и декораций для пьес и опер.


Мартирос Сергеевич Сарьян был выдающимся армянским и русским художником, портретистом, книжным иллюстратором и театральным оформителем, чьё творчество заложило основы национальной школы армянской советской живописи. Его стиль отличался использованием больших плоскостей чистых цветов, создающих обобщённую характеристику форм и пластики их движения, что во многом было вдохновлено стилистикой средневековой армянской миниатюры.
Родившийся в 1880 году в армянской семье, Сарьян проявил свой талант уже в юности, когда начал рисовать, работая в почтовом отделении. Его обучение в Московской школе живописи, ваяния и зодчества, где он дружил с Владимиром Половинкиным и Кузьмой Петровым-Водкиным, заложило основу его будущих успехов.
Сарьян активно путешествовал, посещая Турцию, Египет и Иран, где создал целый ряд произведений, вдохновлённых местной культурой и искусством. Особенно значимыми были его работы, созданные в Париже в 1920-х годах, хотя многие из них были утрачены во время пожара.
Художник внёс значительный вклад в развитие армянского искусства, в том числе через создание герба Советской Армении и оформление занавеса для первого армянского государственного театра. Его работы выставлялись в ведущих галереях и приобретены многими музеями, включая Третьяковскую галерею.
Мартирос Сарьян ушёл из жизни в 1972 году, оставив после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять новые поколения художников и коллекционеров.
Если вас интересует искусство Мартироса Сарьяна, подписывайтесь на наши обновления. Мы будем информировать вас о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим знаменитым художником.


Джозеф Эдвард Саутолл (англ. Joseph Edward Southall) — британский художник, лидер Бирмингемской группы художников-ремесленников.
В возрасте 21 года во время путешествия по Франции и Италии Саутолл был восхищен итальянскими художниками эпохи Возрождения. Позже он создал множество больших темперных картин, в основном с мифологическими и религиозными сюжетами, которые выставлялись по всей Европе, а также в США. Художник также писал пейзажи и множество портретов акварелью и маслом.
С началом Первой мировой войны Саутолл больше занялся антивоенной борьбой, писал брошюры и рисовал карикатуры для книг и журналов. Вместе с другими членами Бирмингемской группы Саутолл также занимался различными ремеслами, включая фрески, украшение мебели, кружево, книжную иллюстрацию и гравюры.


Константи́н Андре́евич Со́мов был выдающимся русским живописцем и графиком, известным своим вкладом в движение "Мир искусства" и созданием уникальных произведений, сочетающих элементы рококо и символизма. Родившись в 1869 году в Санкт-Петербурге, Сомов оставил значительный след в истории мирового искусства.
В своей работе Сомов часто обращался к мотивам рококо, создавая живописные сцены и иллюстрации, вдохновленные произведениями Александра Блока. Его произведения активно экспонировались за рубежом, особенно в Германии, где была издана первая монография о художнике в 1909 году.
Сомов также прославился своими эротическими иллюстрациями, в частности, для сборника стихов и прозы "Книга маркизы". Это издание стало антологией французской эротической литературы XVIII века и признано одним из высших достижений Сомова в области графики.
После Русской революции Сомов эмигрировал в США, а затем во Францию, где продолжил свою творческую деятельность, создавая портреты и пейзажи. Особое внимание он уделял миниатюрам и акварельным работам.
Картины Сомова стали предметом большого интереса на аукционах. Например, его работа "Русская пастораль" была продана в 2006 году за рекордные 2,4 миллиона фунтов стерлингов, установив новый стандарт стоимости русской живописи.
Сомов оставил после себя обширные дневники, которые представляют собой не только каталог его работ, но и глубоко личную историю его отношений и эмоциональных переживаний.
Произведения Константина Сомова хранятся в многих музеях, в том числе в Русском музее, где представлены его автопортреты, портреты семьи и другие значимые работы.
Если вы являетесь коллекционером или экспертом в области искусства и антиквариата и заинтересованы в творчестве Сомова, предлагаем подписаться на наши обновления. Мы будем информировать вас о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с Константином Андреевичем Сомовым.


Пауль Туман (нем. Paul Thumann) — немецкий художник второй половины XIX – начала ХХ века. Он известен как портретный живописец и книжный иллюстратор.
Пауль Туман создавал рисунки, которые украшали произведения знаменитых авторов, таких как Гёте, Теннисон, Шамиссо, Гамерлинг и Гейне. По оценкам критиков, его иллюстрации отличались изящностью и тонкостью линий, выразительностью человеческих и поэтических образов. Стилистически работы мастера приближались к модерну, популярному на рубеже XIX-XX веков. Туман также создавал картины на исторические, религиозные и мифологические темы.


Владимир Андреевич Фаворский был выдающимся русским и советским художником, графиком и педагогом, чье имя занимает особое место в истории искусства России. Родившись в 1886 году, Фаворский оставил неизгладимый след в мире культуры, искусства, живописи, благодаря своему уникальному стилю и подходу к творчеству.
Фаворский известен своими работами в области книжной графики, иллюстрациями к произведениям классической литературы, а также созданием уникальных линогравюр. Его талант выражался не только в умении передать глубину и многообразие человеческих эмоций, но и в мастерстве работы с текстурой и светом.
Особенностью творчества Фаворского является глубокая философская проникновенность и мастерское использование пространства и перспективы. Его работы отличаются особенной линейной ритмикой и динамикой, что делает каждое произведение узнаваемым и неповторимым.
Произведения Владимира Андреевича Фаворского представлены во многих музеях и галереях, в том числе в Третьяковской галерее и Русском музее, где их могут увидеть и оценить как коллекционеры, так и эксперты в области искусства и антиквариата.
Приглашаем вас подписаться на обновления, чтобы всегда быть в курсе новостей о продажах произведений и аукционных событиях, связанных с Владимиром Андреевичем Фаворским. Подписка гарантирует вам доступ к самой актуальной информации о творчестве великого художника.


Николай Петрович Феофилактов был выдающимся российским художником-графиком модерна и живописцем, оставившим значительный след в российском искусстве начала XX века. Родившись в Москве, Феофилактов не получил профессионального художественного образования, но это не помешало ему стать одним из ведущих художников своего времени. Он самостоятельно изучал живопись и музыку, вдохновляясь творчеством Михаила Врубеля и западноевропейского югендштиля.
С начала своей карьеры Феофилактов активно участвовал в художественной жизни Москвы, включая выставку "Алая Роза" в 1904 году и сотрудничество с художниками объединения "Голубая Роза". Его стиль, оказавшийся под сильным влиянием Аубри Бёрдсли, принес ему славу "московского Бёрдсли" благодаря мастерству исполнения заставок, виньеток и обложек для журнала московских символистов "Весы". Характерные черты его творчества включали изображение болезненных фантазий, масок, странных гермафродитов и других сюрреалистичных образов с легкостью и юмором, что делало его работы выразительными и запоминающимися.
В период с 1911 по 1932 годы Феофилактов интенсивно занимался живописью, создавая знаменитые работы, такие как "Дама", "Цыгане", и серию итальянских пейзажей. Его творчество было высоко оценено, и некоторые работы были приобретены Третьяковской галереей. Помимо живописи, он активно работал в сфере графического дизайна, иллюстрировал и оформлял книги для московских издательств, внося вклад в развитие русской книжной графики и иллюстрации.
К сожалению, его талант не был в полной мере признан при жизни. Феофилактов ушел из жизни в 1941 году, оставив после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять новые поколения художников и коллекционеров. Его работы сегодня можно увидеть в ведущих музеях и галереях, отражая уникальный вклад художника в искусство модерна и символизма.
Если вы являетесь коллекционером или экспертом в области искусства и антиквариата, подпишитесь на обновления, чтобы узнавать о новых продажах и аукционных событиях, связанных с Николаем Петровичем Феофилактовым. Это отличная возможность углубить свои знания и расширить коллекцию уникальными произведениями искусства.


Ге́нрих Фо́гелер (нем. Heinrich Vogeler) — немецкий художник и философ, представитель немецкого югендстиля (модерна).
Разносторонний и талантливый творец, он постоянно рисовал, писал акварелью, сочинял стихи, проектировал, занимался дизайном и декором. С течением времени стиль его творчества менялся в широком диапазоне.
Во время Первой мировой войны с 1914 по 1917 годы Фогелер находился на Восточном фронте в качестве добровольца и делал зарисовки, в результате чего у него сформировались пацифистские настроения.
В середине 1920-х он несколько раз побывал в Советском Союзе и результатом его впечатлений стали картины в его собственном «комплексном стиле»: «Карелия и Мурманск» (1926), «Строительство новой жизни в советских республиках Центральной Азии» (1927), «Баку» (1927). В 1931 году Фогелер получил приглашение работать в СССР. Приход к власти нацистов в Германии сделал невозможным возвращение его на родину, а после вторжения Гитлера Фогелер в числе многих был депортирован в Казахскую ССР, где и умер.






Рафаэль Шварц &mdash многогранный русский художник украинского происхождения, прославившийся своими работами как живописец, гравер и скульптор. Он родился 1 октября 1874 года в Киеве, а в 1892 году, женившись на французской аристократке, поселился в Париже. Его пребывание в художественном центре Парижа, в частности на вилле Терне, позволило ему вести яркую светскую жизнь, которую его друг, скульптор Жак Лутчанский, назвал активной и наполненной юмором.
Художественная многогранность Шварца проявляется в таких работах, как "Сидящая обнаженная женщина", бронзовая скульптура, отличающаяся коричневой патиной и тонким мастерством исполнения. Эта работа подписана "Рафаэль Шварц" и имеет клеймо литейной мастерской "CIRE C. VALSUANI PERDUE", что свидетельствует о качестве и подлинности, ценимой коллекционерами и аукционистами.
Шварц получил образование в Академии Жюлиана, его вклад в мир искусства был отмечен награждением орденом Почетного легиона. Его наследие как художника основано на русской и французской традициях, несмотря на трагический конец его жизни - самоубийство в По, Франция, 3 августа 1942 года.
Для тех, кто интересуется богатым наследием творчества Рафаэля Шварца, подпишитесь на обновления, чтобы быть в курсе непреходящего влияния этого выдающегося художника.


Фердинанд Штегер (нем. Ferdinand Staeger) — немецкий художник-символист и график чешского происхождения, иллюстратор и дизайнер тканей.
Штегер учился в Школе технического дизайна в Брно, а затем Школе прикладных искусств в Праге, с 1908 года жил в Мюнхене и сотрудничал с журналом «Jugend». Он был участником Первой мировой войны, его военные рисунки характеризуются человечностью. После окончания войны с большим успехом иллюстрировал книги Герхарда Гауптмана, Йозефа фон Эйхендорфа, Эдуарда Мёрике, Адальберта Штифтера.
Во время Третьего Рейха Штегер сотрудничал с властью, написав несколько пропагандистских картин, за что ему присвоили звание профессора. В 1943 году он потерял свой дом в Мюнхене под бомбами союзников и многие работы были утеряны.
После Второй мировой войны он писал в импрессионистской манере, создавая картины на мифические, мистические, символические и религиозные темы. Многие произведения относятся к жанру «магического реализма». Штегер также известен как дизайнер гобеленов, мастер офорта и экслибриса, он был членом Ассоциации немецких художников. Его жена Сидони Спрингер (1878-1937) так же была художником и графиком.


Гиорги Штефула (нем. Gyorgy Stefula) — немецкий художник, иллюстратор, художник по костюмам и сценограф.
Штефула учился в Академии изящных искусств в Гамбурге и Высшей школе живописи в Альтоне, женился на Доротее Хютер, которая стала его творческим соавтором. После Второй мировой войны он принимал участие в многочисленных выставках в Германии и за ее пределами. Вместе с Доротеей они часто выставляли свои работы и сотрудничали в нескольких проектах, включая дизайн сцены и костюмов для Национальной оперы в Мюнхене.
Среди уникальных работ Штефулы, выполненных в духе Анри Руссо или Pittura Metafisica, воображаемые, фантастические пейзажи и невероятные портреты, волшебные натюрморты и звери; они полны символики и мифологических отсылок.


Карл Штратман (нем. Carl Strathmann) — немецкий художник и иллюстратор, представитель таких течений в искусстве, как модерн и символизм.
Работы Карла Штратмана экспонировались на многочисленных его персональных выставках как при жизни художника (начиная с 1902 года), так и после его смерти, в музеях и галереях Мюнхена, Берлина, Вены, Дрездена, Бонна, Крефельда, Лейпцига, Франкфурта-на-Майне.