Compositeurs
Hans Henning Otto Harry Baron von Voigt, plus connu sous le surnom d'Alastair, était un artiste, compositeur, danseur, mime, poète, chanteur et traducteur allemand. Il est surtout connu comme illustrateur.
Ses dessins, souvent d'esprit décadent et d'apparence Art nouveau, sont quelque peu influencés par les dessins de l'artiste anglais Aubrey Beardsley.
Ses dessins sont réalisés à l'encre noire et blanche, parfois rehaussés d'une couleur. Les illustrations d'Alastair sont fortement influencées par le mouvement décadent dans l'art et la poésie qui avait commencé des décennies plus tôt, avec le thème récurrent de la "perversité et du sinistre". Des éléments décoratifs complexes et des détails fins sont visibles dans ses œuvres.
Johann Sebastian Bach était un compositeur baroque allemand, maître de chapelle, organiste et pédagogue.
Johann Sebastian Bach était le plus jeune enfant de la famille du musicien Johann Ambrosius Bach (1645-1695) et appartenait à une grande famille de musiciens d'Allemagne du Nord dont il faisait lui-même remonter la dynastie à son arrière-arrière-grand-père Veit Bach, un boulanger luthérien de la fin du XVIe siècle. Johann devint très tôt orphelin et fut pris en charge par son frère aîné, l'organiste Johann Christoph Bach. En août 1703, il est nommé organiste officiel de l'église d'Arnstadt, puis, à partir de 1714, il travaille comme maître de chapelle et premier violon à la cour de Weimar, époque à laquelle remontent ses premières compositions. En 1736, il est nommé compositeur de la cour du roi de Saxe, reconnaissant ainsi ses mérites de compositeur et d'organiste. En tant que violon solo, Bach maîtrise également presque tous les instruments de l'orchestre.
Dans les dernières années de sa vie, Bach était presque aveugle et vivait pauvrement, et sa musique baroque était considérée comme dépassée par l'évolution des goûts. Mais au XIXe siècle, l'intérêt pour les œuvres de Bach s'est considérablement accru, et il est devenu le compositeur préféré de nombreux musiciens ultérieurs. Les fils de Johann Sebastian, Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel et Johann Christian, ont poursuivi la dynastie familiale et sont également devenus musiciens. Et Jean-Sébastien Bach lui-même a été entouré d'élèves tout au long de sa vie.
Bien que ses contemporains aient admiré le jeu de Bach au clavecin et à l'orgue, ce sont aujourd'hui ses compositions qui sont considérées comme quelques-unes des plus belles œuvres de la musique baroque adulte. Parmi ses œuvres les plus connues figurent les Concertos brandebourgeois, le Clavier bien tempéré, les Messes en si mineur et bien d'autres chefs-d'œuvre de la musique religieuse et instrumentale. Le riche héritage de Bach comprend des compositions sacrées et profanes, en particulier des cantates, des pièces pour orgue et des concertos (Bach a composé plus de 1 000 œuvres musicales dans tous les genres importants de son époque, à l'exception de l'opéra), qui ont influencé de nombreux compositeurs ultérieurs. Johann Sebastian Bach a été capable d'englober et d'unir les principaux styles, formes et traditions nationales des générations précédentes. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands compositeurs de tous les temps.
Alban Berg, de son nom complet Alban Maria Johannes Berg, était un compositeur autrichien, représentant de l'expressionnisme en musique, professeur et critique musical.
Une rencontre avec le compositeur Arnold Schoenberg (1874-1951) en septembre 1904 a joué un rôle décisif dans la vie de Berg. Ce dernier décèle le talent du jeune homme et lui donne des cours gratuits pendant six ans. En 1907, Berg interprète pour la première fois sa "Sonate pour piano".
Alban Berg était très critique envers lui-même et travaillait sur des pièces pendant longtemps. Il a composé de la musique orchestrale (dont Five Orchestral Songs, 1912), de la musique de chambre, des chansons et deux opéras révolutionnaires, "Wozzeck" (1925) et "Lulu" (1937). "Wozzeck", l'œuvre théâtrale la plus jouée dans l'idiome atonal, est la première tentative de Berg d'aborder des questions sociales dans le cadre de l'opéra. Cependant, sa création a tourné au scandale, les critiques qualifiant même le compositeur d'imposteur musical.
Quelques années seulement après sa mort, Alban Berg a été largement reconnu comme un compositeur d'expression. Il a rompu avec la tradition et maîtrisé une technique radicale, tout en combinant l'ancien et le nouveau et en créant, avec Schoenberg et Webern, la nouvelle école viennoise du XXe siècle. Alban Berg était également un excellent professeur de composition.
Hector Berlioz, de son nom complet Louis-Hector Berlioz, était un compositeur, chef d'orchestre et critique musical français de l'ère romantique.
Berlioz reçoit son éducation primaire de son père, un médecin éclairé, qui lui donne ses premières leçons de musique et de latin. À l'âge de 12 ans, il composait déjà de la musique pour des ensembles de chambre locaux et avait appris à jouer de la guitare et de la flûte avec virtuosité. En 1821, son père l'envoie à Paris pour étudier la médecine et il obtient son premier diplôme scientifique. Mais parallèlement, il se rend souvent à l'Opéra de Paris, où il apprend tout le répertoire à partir de la partition.
Contre la volonté de ses parents, Berlioz suit les cours obligatoires du Conservatoire de Paris et obtient en 1830 le prix de Rome. En Italie, il rencontre le compositeur russe Mikhaïl Glinka et se lie d'amitié avec Mendelssohn. À partir de 1832, Berlioz travaille pendant 30 ans comme critique musical pour des périodiques. Il connaît de nombreux écrivains et musiciens de premier plan de son époque, dont Victor Hugo, Alexandre Dumas, Niccolò Paganini et George Sand.
Berlioz adorait les œuvres de Weber et de Beethoven, ainsi que celles de Gluck, et les faisait inlassablement découvrir au public. Ses nombreux voyages en tant que chef d'orchestre en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, en Russie et en Autriche-Hongrie lui ont permis d'enseigner un nouveau style aux principaux orchestres d'Europe.
Au cours de ces années, Berlioz écrit notamment la "Symphonie fantastique" (1830) qui le rendra célèbre et la symphonie "Harold en Italie" (1834). Après un concert en 1838, où il dirigeait leur interprétation, le célèbre violoniste virtuose Paganini déclara qu'Hector Berlioz était le continuateur des traditions musicales de Beethoven et lui offrit 20 000 francs. Reconnaissant, Berlioz écrit une symphonie chorale, Roméo et Juliette, dédiée à Paganini.
En 1844, Berlioz compose son Traité d'instrumentation et d'orchestration modernes, qui n'est pas seulement un manuel technique, mais qui a servi d'introduction à l'esthétique de l'expression musicale pour les générations à venir. Parmi les œuvres dramatiques de Berlioz, La Damnation de Faust (1846) et La Nativité (1854) sont mondialement connues.
Johannes Brahms est un grand compositeur, chef d'orchestre et pianiste allemand de l'ère romantique.
En 1850, il rencontre le violoniste hongrois d'origine juive Eduard Remenyi, qui lui enseigne la musique tzigane, souvent présente dans ses œuvres ultérieures.
En 1853, Brahms fait une rencontre décisive avec le compositeur Robert Schumann. Schumann écrit un article enthousiaste sur Brahms dans un périodique et, à partir de ce moment, le grand public prend conscience du jeune talent. En 1859, Brahms est nommé chef du chœur de femmes de Hambourg, ce qui lui laisse beaucoup de temps pour son travail personnel. Au cours de cette période, il compose deux sérénades pour orchestre et un sextuor à cordes en si bémol majeur, et achève le concerto pour piano n° 1 en ré mineur. Un peu plus tard, il s'installe à Vienne et dirige le chœur de la Singakademie.
En 1868, Brahms achève son œuvre chorale la plus célèbre, le Requiem allemand, qui est toujours considéré comme l'une des œuvres les plus importantes de la musique chorale du XIXe siècle. L'année suivante, il compose deux volumes de Danses hongroises pour piano à quatre mains - il s'agit de brillants arrangements de mélodies tziganes, qui connaissent un succès phénoménal et sont joués dans le monde entier.
Jusqu'à la fin de sa vie, Brahms n'a cessé de composer des œuvres dans des genres très variés : symphonies, concertos, musique de chambre, œuvres pour piano, œuvres chorales, valses et chansons. Brahms est un grand maître du style symphonique et sonate de la seconde moitié du XIXe siècle, ce qui le place au premier rang des compositeurs allemands. Il donna son dernier concert en mars 1897 et mourut d'un cancer à Vienne en avril.
Benjamin Britten, de son nom complet Edward Benjamin Britten, Baron Britten, était un compositeur, chef d'orchestre et pianiste britannique.
Britten a étudié au Royal College of Music de Londres et avait déjà écrit un ensemble de variations chorales, A Boy is Born (1933). Il a ensuite travaillé comme compositeur pour la radio, le théâtre et le cinéma, en étroite collaboration avec le poète W.H. Auden.
Ses Variations sur un thème de Frank Bridge pour orchestre à cordes ont reçu un accueil international en 1937. Entre 1939 et 1942, Britten a travaillé aux États-Unis, où il a composé plusieurs œuvres importantes. Ses derniers opéras comprennent The Rape of Lucretia (1946), le comique Albert Herring (1947), Billy Budd (1951), Gloriana (1953, écrit pour le couronnement de la reine Élisabeth II) et A Midsummer Night's Dream (1960). Ces œuvres, parmi d'autres, ont établi sa réputation de compositeur britannique de premier plan du milieu du XXe siècle, dont les opéras sont considérés comme les meilleures œuvres anglaises du genre.
Ses cycles de chansons occupent une place importante dans l'œuvre de Britten, et sa plus grande œuvre chorale est le War Requiem (1962) pour chœur et orchestre. Le compositeur a écrit la Symphonie en ré majeur pour violoncelle et orchestre (1963) spécialement pour le célèbre violoncelliste russe Mstislav Rostropovich. Les œuvres les plus connues de Britten comprennent également l'opéra Peter Grimes (1945) et la production orchestrale The Young Person's Guide to the Orchestra (1945).
Outre son travail de compositeur, Britten s'est produit en tant que pianiste et chef d'orchestre, effectuant des tournées internationales et se rendant en URSS à plusieurs reprises.
Max Bruch, de son nom complet Max Christian Friedrich Bruch, était un compositeur et chef d'orchestre allemand, violoniste et professeur de la fin de la période romantique.
Bruch a étudié avec le compositeur et pianiste Ferdinand Hiller (1853-1857), a écrit une symphonie à l'âge de 14 ans et a obtenu une bourse qui lui a permis d'étudier à Cologne. Son premier opéra, Joke, Deceit and Revenge, est joué en 1858. Il dirigea des orchestres et des chorales en Allemagne, en Angleterre et en Pologne et, de 1890 à 1911, il fut professeur à l'Académie des arts de Berlin.
Bruch était un compositeur ambitieux et prolifique. Son plus grand succès de son vivant fut ses immenses œuvres pour chœur et orchestre, Beautiful Ellen (1867) et Odysseus (1872). Il a également composé des concertos pour cordes et des pièces pour violon et orchestre. Son Concerto pour violon n° 1 en sol mineur (1866) est l'un des concertos pour violon romantiques les plus populaires.
Anton Bruckner, de son nom complet Joseph Anton Bruckner, était un compositeur, organiste et pédagogue autrichien.
Bruckner est né dans une famille pauvre, ce qui l'a empêché de recevoir une éducation adaptée à son talent musical. Son père lui apprend à jouer du violon et de l'orgue, et il travaille comme professeur et organiste pendant de nombreuses années. Dès l'âge de 30 ans, il commence à composer des œuvres pour orgue et pour chœur, dont la Messe solennelle (1854). En 1855, il devient organiste à la cathédrale de Linz et suit un cours d'harmonie et de contrepoint de cinq ans avec le pédagogue viennois Simon Sechter. Un peu plus tard, Bruckner étudie l'orchestration avec Otto Kitzler qui, en 1863, lui fait découvrir la musique de Wagner, ce qui l'incite à commencer à composer des œuvres importantes.
Après s'être installé à Vienne en 1686, Bruckner enseigne au Conservatoire et à l'Université de Vienne tout en composant. Au cours des 28 années qui suivirent, il écrivit la plupart de ses œuvres célèbres : les symphonies nos 2 à 9, le quintette à cordes et le Te Deum. Mais ce n'est qu'avec la création de sa Septième Symphonie à Leipzig en 1884 qu'il reçoit la reconnaissance qu'il mérite. Jusqu'à sa mort, il a continué à composer de nouvelles œuvres et à retravailler ses œuvres antérieures.
Anton Bruckner était un organiste virtuose exceptionnel et un excellent pédagogue. Ses symphonies sont souvent considérées comme symboliques de la phase finale du romantisme austro-allemand, et il a également composé beaucoup de musique chorale sacrée et profane, ainsi que des œuvres de chambre.
Sylvano Bussotti était un compositeur, peintre, metteur en scène d'opéra, décorateur et costumier italien.
Silvano a appris à jouer du violon dès son plus jeune âge, a étudié l'harmonie et le contrepoint au conservatoire Cherubini de Florence et a suivi les cours de plusieurs professeurs. Outre la musique, il aimait dessiner et peindre. Ses premières œuvres, influencées par Luigi Dallapiccola et Roberto Lupi, sont écrites selon la technique dodécaphonique d'avant-garde, et il utilise aussi largement la méthode aléatoire. Bussotti a participé à des concerts "anti-musique", pour lesquels il a créé des œuvres sans aucun son.
L'œuvre de Bussotti comprend de nombreuses pièces pour divers ensembles vocaux, instrumentaux et mixtes. En 1963, il a cofondé le Groupe des 70 (Florence). Entre 1968 et 2001, il a travaillé comme metteur en scène, costumier et scénographe dans les principaux opéras d'Italie : La Scala, La Fenice, Massimo (Palerme), Reggio (Turin), etc. Au total, il a créé une quarantaine de productions d'opéra.
Les expositions artistiques de Bussotti sont organisées dans plusieurs pays du monde. Bussotti est également connu pour ses partitions graphiques extravagantes, dans lesquelles il s'exprime en tant qu'artiste, mais qui masquent la nature significative de ses réalisations musicales.
John Milton Cage Jr. est un compositeur, philosophe, poète, musicologue et artiste américain. Cage est considéré comme l'une des figures de proue du mouvement d'avant-garde de l'après-guerre.
Né aux États-Unis, il a étudié l'architecture en Europe, mais a trouvé la musique et la peinture plus intéressantes et y a connu un succès spectaculaire. John Cage est considéré comme un pionnier de l'incertitude en musique et de l'utilisation peu orthodoxe d'instruments, et il est très apprécié pour ses peintures et ses gravures. Il a également joué un rôle crucial dans le développement de la danse moderne et de l'art de la performance.
Son père, John Milton Cage (1886-1964), était un inventeur.
Al'fred Garrievitch Chnitke (en russe : Альфред Гарриевич Шнитке) était un compositeur d'avant-garde et postmoderniste soviétique et russe, un éducateur musical et un musicologue.
Le père d'Alfred était le journaliste et traducteur russe-allemand Garri Chnitke, sa mère était la professeure d'allemand Maria Vogel, et le russe et l'allemand étaient parlés à la maison. En 1946-1948, il vit avec sa famille à Vienne, où il apprend à jouer du piano et à composer. À partir de 1948, il vit dans la région de Moscou, puis à Moscou. En 1953, Chnitke est diplômé du département de direction et de chorale du Collège musical et pédagogique (aujourd'hui Institut d'État de musique de Moscou), et en 1958 du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Entre 1961 et 1972, il a enseigné l'instrumentation, la lecture de partitions, la polyphonie et la composition au Conservatoire de Moscou. À partir du milieu des années 1970, il se produit en tant que pianiste, interprétant ses propres compositions.
Au début des années 1960, Chnitke s'intéresse aux techniques de composition modernes, notamment au dodécaphonisme, devient un partisan actif de l'avant-garde musicale européenne et tente de trouver son propre style. Ses premières réalisations importantes dans ce domaine sont le Dialogue pour violoncelle et sept instrumentistes (1965) et le Deuxième concerto pour violon (1966).
Chnitke a écrit plus de 200 œuvres musicales de genres différents, dont les opéras The Story of Dr Johann Faust (1983-1994) et Life with an Idiot (1991), ainsi que les ballets Labyrinthes (1971), Esquisses (1971-1985) et Per Gynt (1986). Parmi ses œuvres chorales, le Requiem (1975) est largement connu, de même que les Poèmes de pénitence pour chœur a cappella (1987) et d'autres. Le compositeur a écrit neuf symphonies, des concertos pour violon, alto, violoncelle, piano et autres instruments. Schnittke a également composé la musique de nombreux films et dessins animés célèbres et populaires entre 1964 et 1994, ainsi que des productions théâtrales des principaux théâtres russes. Al’fred Chnitke est un artiste méritant de la RSFSR, lauréat du prix d'État N.K. Krupskaya de la RSFSR et du prix d'État de la Fédération de Russie.
En 1990, le compositeur et son épouse, la pianiste Irina Kataeva-Chnitke, se sont installés en Allemagne et ont obtenu la nationalité allemande ; à titre exceptionnel, il a été autorisé à ne pas renoncer à sa nationalité soviétique. Il enseigne la composition à la Hochschule für Musik und Theater de Hambourg et est élu membre de l'Académie des arts de Berlin-Ouest, de l'Académie bavaroise des beaux-arts et de l'Académie royale de Suède.
Chnitke est décédé à Hambourg des suites de quatre attaques cérébrales et est enterré au cimetière de Novodevichy à Moscou.
Domenico Cimarosa était un compositeur d'opéra italien de l'école napolitaine de la fin du XVIIIe siècle.
Cimarosa a étudié pendant 11 ans au conservatoire de Santa Maria di Loreto. Sa première œuvre à succès fut l'opéra comique Stravaganze del Conte, présenté au théâtre Fiorentini de Naples en 1772. Cet opéra a été suivi par L'Italienne à Londres (1778), qui est toujours joué en Italie, et par d'autres. Cimarosa a composé des opéras sérieux et comiques (plus de 80 au total), qui ont été mis en scène à Rome, Naples, Florence, Vicenza, Milan et Turin.
En 1787, à l'invitation de Catherine II, il se rendit en Russie, remplaçant Giovanni Paisiello comme musicien de la cour. Il monte deux opéras à Saint-Pétersbourg et, en 1791, il se rend à Vienne à l'invitation de Léopold II. En 1792, Cimarosa y met en scène son chef-d'œuvre, l'opéra Le mariage secret, qui le rend célèbre. En 1793, il retourne en Italie et compose de nombreuses autres œuvres.
Cimarosa était un compositeur prolifique et populaire. Ses nombreux opéras se caractérisent par une imagerie vive et un riche contenu comique. Il a également écrit de nombreuses œuvres chorales, dont la cantate Maestro di cappella, une satire populaire des méthodes de répétition de l'opéra moderne. Ses œuvres instrumentales comprennent de nombreuses sonates pour clavecin et un concerto pour deux flûtes.
François Couperin était un compositeur, organiste et claveciniste français.
François Couperin est membre d'une grande dynastie de musiciens français. À l'âge de 18 ans, François succède à son père, Charles Couperin (1638-1679), comme organiste de l'église Saint-Gervais à Paris et, en 1693, il devient l'un des quatre organistes de la Chapelle royale. Il devient rapidement professeur de clavecin pour les enfants royaux et, en 1717, il est nommé claveciniste de la cour.
François Couperin est surtout connu pour sa musique de clavecin ; entre 1713 et 1730, il a publié quatre livres contenant plus de 250 pièces pour clavecin. Certaines d'entre elles se caractérisent par un accompagnement complexe, avec des dialogues entre le violon et la basse, tandis que d'autres sont légères, gracieuses et expressives. Les pièces de clavecin de Couperin, même du vivant de l'auteur, ont acquis une grande renommée non seulement en France, mais aussi à l'étranger.
Couperin a également écrit de la musique de chambre, notamment des sonates en trio (pour clavecin et deux violons) et les "Concertos royaux", qu'il a composés pour les divertissements royaux du dimanche soir. Il a également composé des motets et d'autres musiques d'église. La dernière et la plus importante des œuvres liturgiques de Couperin, Leçons de ténèbres (vers 1715), n'a pas d'équivalent dans la musique française ou italienne de l'époque. Jean-Sébastien Bach connaissait et appréciait cette œuvre de Couperin.
Couperin est l'auteur de L'Art de toucher le Clavier (1716), dans lequel il explique en détail la technique du clavecin. Dans ses publications du début des années 1720, il propose une grande variété de façons de combiner les styles français et italien.
Jean-Benjamin de La Borde était un compositeur, historien de la musique, éditeur et financier français.
De La Borde joue du violon et se forme à la composition. En 1748, il compose son premier petit opéra et, en 1751, son opéra Le Rossignol ou Le Mariage secret est mis en scène à Paris. Ce compositeur prolifique a ensuite composé en moyenne 30 opéras par an pendant 30 ans, la plupart d'entre eux étant de nature comique.
De La Borde est également une figure culturelle importante de son époque : il est l'auteur des Essais sur la musique, un recueil en quatre volumes de chansons pour voix soliste, et il est à l'origine de la publication de la Description générale et privée de la France (1781-96).
Pendant plusieurs années, de La Borde fut le valet et le favori de Louis XV ; il refusa de quitter la France pendant la Révolution, fut arrêté et exécuté par la guillotine le 22 juillet 1794.
Jorge de la Vega était un peintre, graphiste, dessinateur, chanteur et auteur-compositeur argentin.
Bien que de la Vega ait étudié l'architecture à Buenos Aires pendant six ans, il est ensuite devenu peintre autodidacte. De 1961 à 1965, il a été membre du mouvement artistique appelé Nueva Figuración. Au cours de son engagement dans ce mouvement, il devient membre du groupe Otra Figuración. Dans les dernières années de sa carrière et de sa vie, il a écrit et chanté des chansons populaires de protestation qui exprimaient sa vision humoristique du monde. Outre les musées d'Argentine, ses œuvres sont exposées au Phoenix Art Museum, au Musée d'art moderne de Rio de Janeiro, au Brésil, et au Musée d'art des Amériques de l'OEA à Washington, DC.
Roland de Lassus (italien : Orlando di Lasso, latin : Orlandus Lassus) était un compositeur et maître de chapelle franco-flamand de la fin de la Renaissance.
Dans sa jeunesse, Roland avait une bonne voix et chantait dans un chœur. Il voyagea en Italie et commença finalement à composer lui-même de la musique. En 1563, Lassus fut nommé maître de chapelle à la cour du duc Albrecht V et rendit sa chapelle professionnelle, et son travail valut à Munich la réputation d'être l'un des centres musicaux de l'Europe. Lasso enseigna également la musique et vécut principalement en Bavière.
Lassus était très doué et est considéré comme l'un des compositeurs les plus polyvalents et les plus prolifiques de l'histoire de la musique. Il a écrit quelque 1 350 compositions (essentiellement vocales) dans tous les genres et formes contemporains de son époque, dont environ 1 200 ont été publiées de son vivant. Lassus était un maître de la musique sacrée, mais il était tout aussi doué pour la composition profane, couvrant les genres italien, français et allemand.
Claude Debussy, de son nom complet Achille-Claude Debussy, est un compositeur, chef d'orchestre, pianiste et critique français, l'un des principaux représentants de l'impressionnisme en musique.
Debussy fait preuve très tôt de talents musicaux et entre au Conservatoire de Paris. Il vit dans la pauvreté, mais apprend en même temps une vie luxueuse : la mécène russe et femme la plus riche, Nadezhda Filaretovna von Meck, le prend sous sa tutelle, il joue de la musique avec ses enfants et voyage avec elle à travers l'Europe. Sa nature sensible ne pouvait que réagir à tous ces contrastes. C'est à cette époque que Debussy crée l'un de ses chefs-d'œuvre, le Clair de lune de la Suite de Bergame.
Debussy passe les étés 1881 et 1882 près de Moscou, au domaine von Meck. C'est dans cette maison qu'il se familiarise avec la nouvelle musique russe de Tchaïkovski, Borodine, Balakirev et Modeste Moussorgski. Son séjour en Russie a un effet favorable sur le développement du jeune musicien. Debussy est également influencé par l'œuvre de Richard Wagner. Il développe un système d'harmonie et de structure musicale très original qui exprime à bien des égards les idéaux auxquels aspirent les artistes et écrivains impressionnistes et symbolistes de son époque.
Debussy a effectué des tournées de concerts et dirigé ses œuvres en Angleterre, en Italie, en Russie et dans d'autres pays. Parmi les œuvres célèbres de Claude Debussy figurent le Prélude à l'après-midi d'un faune (1894), les opéras Pelléas et Mélisande et La Mer (1905), la suite Children's Corner (1906-1908) et le cycle orchestral Images (1912). En 1913, il a composé la musique du ballet Games, qui a été présenté par la compagnie Russian Seasons de Sergei Diaghilev à Paris et à Londres.
Antonín Leopold Dvořák était un compositeur tchèque de l'ère romantique et l'un des fondateurs de l'école nationale de musique tchèque.
Dvořák fait preuve très tôt de talents musicaux et devient un violoniste accompli. Après avoir obtenu son diplôme à l'Institut de musique religieuse de Prague, il travaille comme musicien dans divers ensembles et enseigne, mais vit très pauvrement. Cependant, dès les années 1860, il compose deux symphonies, un opéra, de la musique de chambre et de nombreuses chansons.
En 1875, Dvořák reçoit une bourse d'État du gouvernement autrichien et rencontre Johannes Brahms, avec qui il noue une amitié fructueuse. Les Duos moraves (1876) pour soprano et contralto et les Danses slaves (1878) pour piano à quatre mains de Dvořák ont permis au compositeur et à la musique de son pays d'attirer l'attention du monde entier. En 1884, il effectue une visite fructueuse en Angleterre et, en 1890, le grand compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski organise deux concerts pour lui à Moscou. L'année suivante, Dvořák devient docteur honoris causa en musique à l'université de Cambridge.
En 1892, Dvořák accepte le poste de directeur du tout nouveau Conservatoire national de New York et, en dehors de ce travail, voyage beaucoup aux États-Unis, mais en 1895, il retourne dans son pays natal.
Par son travail, Dvořák a élargi la voie de l'école nationale de musique tchèque initiée par Bedřich Smetana. Il a composé dans presque tous les genres de musique classique, et ses symphonies et concertos, chœurs et compositions de chambre continuent d'être joués dans le monde entier. Parmi les œuvres les plus connues de Dvořák figurent la Symphonie n° 9 du Nouveau Monde (écrite aux États-Unis), l'opéra Rusalka, le Concerto pour violoncelle, le Quatuor à cordes américain, le Requiem, le Stabat Mater et les Danses slaves.
Edward William Elgar (Sir Edward William Elgar, 1st Baronet) est un compositeur britannique de la période romantique.
Fils d'un organiste, Elgar était un excellent violoniste, jouait du basson et travaillait comme maître de chapelle et organiste d'église. C'est à Malvern, dans le Worcestershire, qu'il a commencé à composer lui-même. Il a composé plusieurs œuvres chorales majeures, notamment l'oratorio The Light of Life (Lux Christi) (1896), et en 1898-99, il a écrit les populaires Variations Enigma pour orchestre. Une autre œuvre majeure suivit en 1900, l'oratorio The Dream of Gerontius, qui est considéré comme son chef-d'œuvre.
De 1905 à 1908, Elgar est le premier professeur de musique à l'université de Birmingham. Pendant la Première Guerre mondiale, il écrit parfois des œuvres patriotiques. Ses marches, introductions, symphonies et concertos pour cordes sont bien connus. Les œuvres colorées d'Elgar ont contribué au renouveau de la musique anglaise au XXe siècle, pendant la transition du romantisme tardif.
Wolfgang Flatz est un artiste contemporain autrichien, scénographe, musicien et compositeur. Il vit et travaille actuellement à Munich, en Allemagne.
Après s'être engagé dans des mouvements artistiques contemporains tels que Heppening et l'actionnisme viennois, Flatz crée des œuvres en utilisant une variété de médias - peinture, sculpture, performance, vidéo, ordinateur, film, photographie, théâtre, musique, design et architecture. Les sujets abordés sont le voyeurisme, le corps, la violence, l'agression, la douleur, l'amour, la politique et l'interaction avec le public.
George Gershwin, né Jacob Gershwin, est un compositeur et pianiste américain.
Les parents de George ont émigré de Russie aux États-Unis en 1891, et il jouait du piano dès l'âge de 12 ans, devenant pratiquement autodidacte. Gershwin a publié sa première chanson en 1916, mais c'est Swanee, écrite par un Gershwin de 20 ans en 1918, qui l'a rendu célèbre. Les revenus qu'il en tire lui permettent de se consacrer à la comédie musicale. Au cours des années 1920, George, ainsi que son frère aîné Ira, sont des auteurs-compositeurs de premier plan et des auteurs de succès à Broadway. Les paroles de tous les films de Gershwin ont été écrites par Ira Gershwin, de même que les paroles de la plupart de ses comédies musicales, bien qu'au début de sa carrière, Gershwin ait travaillé avec d'autres paroliers, notamment Irving Caesar et Buddy De Silva.
Le premier succès des frères Gershwin à Broadway fut la chanson Lady Be Good en 1924. Dans ses chansons, ses spectacles de Broadway et ses musiques de film, le compositeur George Gershwin a connu un succès sans précédent grâce à sa maîtrise des styles de jazz, de musique classique et de musique populaire. Il a notamment composé "Rhapsody in Blue" en 1924, "Concerto in F" en 1925, "An American in Paris" en 1928 et "Second Rhapsody" en 1931. Entre 1919 et 1935. Gershwin a écrit la musique de 31 comédies musicales, dont l'une - Of Thee I Sing - est devenue en 1932 la première comédie musicale à remporter le prix Pulitzer de la dramaturgie. Les chansons de Gershwin ont également été utilisées dans de nombreux films et comédies musicales primés au fil des ans.
L'opéra Porgy and Bess, coécrit avec Dubose, Dorothy Hayward et Ira Gershwin, était le projet le plus ambitieux des frères Gershwin, combinant des chansons inoubliables et un drame. La première représentation a eu lieu à Boston en 1935, et un film en a été tiré en 1959.
En 1937, à l'âge d'un peu moins de 39 ans, le brillant compositeur meurt d'une tumeur au cerveau. George Gershwin est alors au sommet de sa carrière et laisse une trace importante et durable dans le monde de la musique classique. Aujourd'hui, ses œuvres orchestrales sont interprétées par la plupart des orchestres symphoniques prestigieux du monde. Ira Gershwin, de deux ans son aîné, a vécu 46 ans après la mort de George.
Aleksandr Konstantinovitch Glazounov (en russe : Александр Константинович Глазунов) était un compositeur, chef d'orchestre et professeur russe du romantisme tardif.
Glazounov appartenait à une célèbre dynastie d'éditeurs de livres de Saint-Pétersbourg et montra très tôt des aptitudes musicales. Il étudie la musique avec Balakirev et Rimski-Korsakov, écrit sa première symphonie à l'âge de seize ans et est remarqué par le mécène Mitrofan Belyaev, qui devient son admirateur et son bienfaiteur. Grâce à lui, le jeune Glazounov voyage dans toute l'Europe et est présenté à Weimar à Franz Liszt, qui encourage l'exécution de sa première symphonie lors du congrès de l'Union musicale générale allemande.
Après la mort du compositeur Borodine, Glazounov aide Rimski-Korsakov à achever son opéra Prince Igor et, à la fin des années 1890, il collabore déjà avec les théâtres impériaux et écrit trois ballets. En 1899, Glazounov est nommé professeur au Conservatoire de Saint-Pétersbourg et, à partir de la fin de l'année 1905, il en devient le directeur, poste qu'il conservera même après la révolution d'octobre 1917. Ce qui caractérise Glazounov en tant que personne, c'est qu'il consacre son salaire de directeur à aider les étudiants pauvres. Et en général, pendant les années de famine de la dévastation post-révolutionnaire, il a soutenu les étudiants, même s'il ne partageait pas leurs convictions musicales - parmi eux, les grands Sergei Prokofiev et Dmitri Shostakovich.
En 1922, Aleksandr Glazounov reçoit le titre d'artiste du peuple de la jeune république soviétique. En 1928, il se rend à Vienne pour faire partie du jury du concours de composition du centenaire de Schubert et ne revient jamais en URSS. Cependant, même lorsqu'il vivait en Europe, il a conservé sa citoyenneté soviétique. Officiellement, le séjour de Glazounov à Paris s'explique par son grave état de santé et la nécessité d'un traitement médical. Dès 1972, les cendres de Glazounov ont été transportées en URSS et réinhumées à la Laure Alexandre Nevski.
Outre les ballets, Aleksandr Glazounov a écrit huit symphonies (la neuvième est restée inachevée), sept quatuors à cordes et une grande quantité de musique orchestrale. Il a surtout écrit pour le piano et l'orgue et, à la fin de sa vie, il a composé des œuvres pour saxophone - un concerto solo et un quatuor pour saxophones. Les œuvres les plus populaires de Glazounov sont aujourd'hui ses ballets Les Saisons (1898) et Raymonda (1897), ses quatrième, cinquième et sixième symphonies, la Polonaise des Sylphides et ses deux valses de concert.
Christoph Willibald Gluck était un compositeur classique allemand et un réformateur du genre de l'opéra.
Christoph montre très tôt un talent pour la musique en jouant du violon et du violoncelle. Il quitte sa famille et étudie la musique avec différents professeurs à Prague, Vienne et Milan. En 1741, Gluck connaît son premier succès significatif avec son premier opéra, Artasers, au théâtre de Milan. En 1745, Gluck, déjà bien connu en tant que compositeur d'opéras, est invité en Angleterre, mais en 1750, il s'installe à Vienne, où il vivra jusqu'à la fin de sa vie. Lors de son séjour à Paris en 1773-79, il gagne les faveurs de Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI.
Christoph Gluck a joué un rôle historique dans la formation d'un nouveau style d'opéra, devenant le principal réformateur dans la transition de l'opéra baroque à l'opéra classique.
Au cours de sa carrière, Christoph Gluck a composé une quarantaine d'opéras. Son premier opéra "réformateur" est Orphée et Eurydice, mis en scène à Vienne en 1762. Suivront Alceste (1767), Parida et Helena (1770), Iphigenia in Aulida (1774), une version française d'Orphée (1774) et Iphigenia in Tauris (1779). Il a également écrit cinq ballets, dont Don Giovanni (1761), l'un des premiers ballets d'action réussis.
Gluck passe les huit dernières années de sa vie à Vienne, continuant à travailler sans relâche. Au cours de ces années, il rencontre à plusieurs reprises Wolfgang Mozart, qui est déjà devenu une étoile brillante.
Woodrow Wilson Guthrie ou Woody Guthrie est un chanteur et musicien américain de folk et de country.
Guthrie est né dans une période économique difficile aux États-Unis. Il gagne d'abord sa vie comme peintre d'enseignes dans différentes villes, en faisant de l'auto-stop. À l'âge de 20 ans, il commence à apprendre à jouer de la guitare, dans les saloons et les camps de travail pendant la Grande Dépression. Au cours de ses voyages, le musicien absorbe et interprète de nombreuses vieilles ballades folk qu'il entend autour de lui, et écrit de nombreuses nouvelles chansons reflétant les joies et les difficultés quotidiennes des gens ordinaires qu'il rencontre au cours de ses voyages.
Guthrie a exercé une influence majeure sur les musiciens folk et rock, de Bob Dylan à Wilco. Parmi les chansons les plus connues de Guthrie figurent Pastures of Plenty, Bound for Glory et This Land is Your Land, cette dernière étant devenue, en raison de sa popularité, une sorte d'"hymne national alternatif" aux États-Unis. En 1940, il a enregistré quatre heures de chansons et d'histoires pour l'Archive of American Folk Song de la Bibliothèque du Congrès (aujourd'hui Archive of Folk Culture, American Folklife Centre). Tout au long des années 1940 et 1950, Guthrie a mené une carrière très en vue dans le domaine de la radiodiffusion et de l'enregistrement.
Woody était un compositeur très prolifique, qui a écrit des milliers de chansons. Il a également écrit un roman autobiographique, On the Road to Fame, et réalisé des milliers de dessins à la plume et à l'encre, dont beaucoup se trouvent aujourd'hui dans les archives et les collections du Ralph Rinzler Folklife Centre.
Georg Friedrich Händel est un compositeur anglais d'origine allemande de la période baroque.
Après avoir reçu une éducation musicale, Händel travaille brièvement comme organiste à la cathédrale de Halle avant de rejoindre la section des violons de l'orchestre de l'opéra de Hambourg. Après avoir passé plusieurs années en Italie, il y a écrit de nombreuses œuvres, dont deux opéras. Le style de la musique italienne imprègne l'œuvre du compositeur tout au long de sa vie. Devenu célèbre en Italie, Haendel est nommé en 1710 maître de chapelle de l'électeur de Hanovre, le futur roi George Ier d'Angleterre, et deux ans plus tard, il présente déjà ses opéras à Londres.
En 1727, Händel devient sujet britannique et est nommé compositeur de la Chapelle royale. À ce titre, il écrit de nombreuses œuvres musicales. De 1720 à 1728, les opéras du Royal Theatre de Londres sont mis en scène par la Royal Academy of Music, et Händel écrit la musique de la plupart d'entre eux.
En 1741, Händel a écrit le plus célèbre de ses nombreux oratorios, Le Messie. Händell avait le talent de dépeindre musicalement un personnage humain en une seule scène ou un seul air - un don qu'il a utilisé avec une grande puissance dramatique dans ses opéras et ses oratorios. Bien que la plupart de ses œuvres soient vocales, Händel est également l'un des compositeurs instrumentaux les plus reconnus de la fin de la période baroque. Händel a rendu hommage à la musique d'église en composant de nombreux hymnes solennels.
La musique de Händel est devenue partie intégrante de la culture nationale de l'Angleterre, et en Allemagne, il est également honoré en tant qu'important compositeur national.
Franz Joseph Haydn était un compositeur autrichien de l'école classique, qui a créé les formes du quatuor à cordes et de la symphonie.
Haydn se découvre très tôt des aptitudes musicales hors du commun, mais la pauvreté de sa famille ne favorise pas le développement de ses talents. Il était chanteur, interrompait ses revenus et s'adonnait à l'autodidaxie musicale. Le destin a conduit le jeune Haydn vers le prince Pal Antal Esterhazy, dont la famille riche et influente de l'Empire autrichien entretenait son propre orchestre. En 1766, Haydn est devenu directeur musical à la cour d'Esterhazy et est resté à ce service jusqu'à la fin de sa vie. Outre ses opéras pour la cour, Haydn a composé des symphonies, des quatuors à cordes et d'autres œuvres de musique de chambre.
Lors d'une de ses visites à Vienne, Haydn a rencontré Wolfgang Mozart, et leurs échanges ont été très bénéfiques pour les deux grands compositeurs et musiciens. Dans les années 1760, la renommée de Haydn commence à s'étendre à toute l'Europe. En 1792, il rencontre le jeune Ludwig van Beethoven et préfigure sa plus grande renommée en tant que compositeur.
Haydn était un compositeur extrêmement prolifique. Il a composé 108 symphonies, de nombreux quatuors, des oratorios, des sonates, des concertos, etc. Véritable représentant du siècle des Lumières, Haydn est le compositeur le plus célèbre d'Europe au XVIIIe siècle.
Frederick William Herschel (en allemand : Friedrich Wilhelm Herschel) était un astronome et compositeur britannique d'origine allemande. Il a fréquemment collaboré avec sa jeune sœur et collègue astronome Caroline Herschel (1750-1848). Né dans l'Electorat de Hanovre, William Herschel suit son père dans la bande militaire de Hanovre, avant d'émigrer en Grande-Bretagne en 1757 à l'âge de dix-neuf ans.
John Hilton le Jeune était un compositeur britannique du début de la période baroque.
Son père était le musicien d'église, organiste et compositeur John Hilton Senior, qui mourut à Cambridge en 1609. Hilton junior obtient une licence de musique et devient organiste à la cathédrale St Margaret, à Westminster. Dans les années 1630, il composa plusieurs œuvres de type oratorio et publia plus tard un recueil de 42 pièces. On lui attribue également la paternité de plusieurs hymnes religieux.
Gustav Holst, de son nom de naissance Gustavus Theodore Von Holst, était un compositeur et professeur anglais.
Holst a étudié au Royal College of Music de Londres, notamment le trombone, et pendant plusieurs années après avoir quitté l'université, il a gagné sa vie en tant que tromboniste dans divers orchestres. En 1905, il devient professeur de musique à la St Paul's Girls' School, puis directeur musical du Morley College, postes qu'il conservera toute sa vie. Brillant pédagogue, Holst a été un pionnier de l'éducation musicale pour les femmes.
La musique de Holst s'inspire souvent du folklore national anglais et a beaucoup en commun avec l'œuvre du compositeur et contemporain Vaughan Williams. Cependant, il y associe une saveur internationale basée sur les styles de Maurice Ravel, d'Igor' Stravinsky et d'autres innovateurs, avec une continuation du romantisme anglais. Cette influence se reflète dans l'œuvre la plus célèbre de Holst, la suite orchestrale The Planets. On la retrouve également dans l'opéra hindou Savitri et d'autres œuvres cosmopolites.
Les œuvres de Holst comprennent également l'opéra Sita, Hymn to Jesus pour chœur et orchestre (1917) ; Ode to Death pour chœur et orchestre (1919), l'opéra The Perfect Fool (1923), la Choral Symphony (1923-24), le Double Concerto pour deux violons et orchestre (1929) et Hammersmith pour orchestre (1930).
Arthur Honegger était un compositeur, violoniste et violoncelliste franco-suisse, ainsi qu'un critique musical.
Honegger est né dans une famille suisse mais a passé la plus grande partie de sa vie en France. Il a étudié aux conservatoires de Zurich et de Paris. Après la Première Guerre mondiale, il rejoint Les Six, un groupe de jeunes compositeurs comprenant également Georges Auric, Germain Taillefer, Francis Poulenc, Darius Millau et Louis Durey.
Au début des années 1920, Honegger s'affirme avec des œuvres orchestrales et de chambre fortes, dont Pacific 231 (inspirée par les sons d'une locomotive à vapeur) et Pastorale d'Eté. Dans ses oratorios dramatiques Jeanne d'Arc au bûcher et Danse des morts, il se tourne vers le mysticisme et le sens religieux, qui inspireront nombre de ses œuvres ultérieures. Compositeur prolifique, Honegger a produit plusieurs opéras et un ballet, des oratorios, cinq symphonies et plusieurs œuvres de chambre pour cordes.
Il a également écrit la musique de plusieurs films. La musique de Honegger est écrite dans un style musical décontracté qui combine l'avant-garde française avec les grandes formes et la massivité de la tradition allemande.
Honegger est également connu pour ses publications critiques et ses essais musicologiques, notamment sur le compositeur Igor' Stravinsky, qu'il considérait comme un génie et un exemple.
Francis Hopkinson était un homme politique américain, membre du Congrès continental, avocat, écrivain et compositeur.
Hopkinson a fait ses études au Philadelphia College, a étudié le droit et a été admis au barreau. En 1774, Hopkinson est nommé membre du conseil du gouverneur et, en 1776, il représente le New Jersey au Congrès continental et signe la Déclaration d'indépendance. Il est juge au tribunal d'amirauté de Pennsylvanie de 1779 à 1789, puis juge de district pour l'est de la Pennsylvanie jusqu'à sa mort.
Hopkinson est considéré comme l'un des concepteurs du drapeau des États-Unis et des billets de banque continentaux. En tant qu'artiste, il a dessiné le sceau de l'American Philosophical Society, le sceau de l'État du New Jersey et les sceaux de divers départements du gouvernement américain.
Outre la politique, Hopkinson s'adonne à l'art : il joue du clavecin, compose de la musique et écrit des poèmes et des essais. Pendant la Révolution, il ridiculise les Britanniques et leurs partisans loyalistes dans des satires politiques pleines d'esprit. Après la Révolution, il entretient une correspondance active avec Benjamin Franklin, George Washington et Thomas Jefferson.
Leoš Janáček, de son nom de naissance Leo Eugen Janáček, était un compositeur et musicologue, folkloriste, publiciste et enseignant tchèque.
Chanteur à Brno, Janáček étudie aux conservatoires de Prague, de Leipzig et de Vienne. En 1881, il fonde le Collegium des organistes de Brno, qu'il dirige jusqu'en 1920. De 1881 à 1888, il dirige l'Orchestre philharmonique tchèque et, en 1919, il devient professeur de composition au Conservatoire de Prague.
Janáček était profondément amoureux de la musique nationale, collectionnant le folklore et publiant le magazine Musical Pages. Il s'est inspiré de la musique morave et d'autres musiques slaves, notamment la musique folklorique d'Europe de l'Est, pour créer un style musical moderne original.
Dans sa première période de créativité, Janáček a été fortement influencé par le style musical et l'esthétique de son ami Dvořák. Son premier opéra, Šarka (1887-88), est une œuvre romantique dans l'esprit de Wagner et de Smetana. Dans ses opéras ultérieurs, il développa son propre style distinctement tchèque, construit sur les intonations de son parler natal et les mélodies folkloriques. Les opéras les plus importants de Janáček sont Jenůfa (1904) et Her Foster Daughter, qui ont établi la réputation internationale du compositeur ; The Case of Macro Pulos (1926), From the Dead House (1930), et d'autres. La plupart des opéras de Janáček ont été mis en scène en tchèque.
Janáček s'est rendu trois fois en Russie, et son intérêt pour la langue et la littérature russes a donné naissance à l'opéra Katya Kabanova (1921) et à la rhapsodie orchestrale Taras Bulba (1918). Janáček a également écrit un certain nombre d'œuvres instrumentales de chambre.
Le compositeur mondialement connu a passé la majeure partie de sa vie à Brno, où la grande majorité de ses œuvres ont été jouées pour la première fois. Aujourd'hui, Janáček est le compositeur d'opéra tchèque le plus joué au monde.
André Jolivet était un compositeur français.
Le professeur de composition d'André était la compositrice française Marie-Paule Le Flem. Jolivet s'intéresse à la musique atonale et devient l'élève du compositeur Edgar Varèse, qui lui enseigne l'acoustique musicale, la musique atonale et l'orchestration.
En 1936, Jolivet cofonde le groupe La jeune France et, en 1945, il est nommé directeur musical de la Comédie Française. Il a développé un style mélodique expressif, incarné par le virtuose Concertino pour trompette, cordes et piano (1948) et le Concerto pour flûte de 1949.
André Jolivet est connu pour ses expériences complexes et expressives avec le rythme et les nouveaux sons. Il a adapté la musique de l'Égypte, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie à son style typiquement français.
Jens Gerd Joneleit est un artiste abstrait et un compositeur allemand qui vit et travaille en Allemagne et aux États-Unis.
Il a étudié l'art et la musique à l'université du Dakota du Sud et à l'université du Wisconsin-Madison, avant de retourner en Allemagne.
Ses peintures et autres œuvres visuelles ont fait l'objet de nombreuses expositions d'art contemporain dans des galeries aux États-Unis et en Europe.
En tant que compositeur, Jens Joneleit a écrit de nombreuses compositions pour des orchestres, des ensembles et des groupes de chambre en Europe et aux États-Unis. Il est également connu comme compositeur de musique, d'œuvres théâtrales et d'opéra.
György Ligeti, de son nom complet György Sándor Ligeti, était un compositeur et musicologue hongrois et autrichien.
Ligeti est né dans une famille juive, mais sa langue maternelle est le hongrois et, dès son plus jeune âge, il est exposé à la musique folklorique roumaine et hongroise. Sa première œuvre importante est le Concerto roumain, qu'il écrit en 1951. En 1956, Ligeti émigre de Hongrie en Autriche, dont il reçoit la nationalité en 1968.
En 1957, à Cologne, Ligeti rencontre les compositeurs expérimentaux Karlheinz Stockhausen et Gottfried König et travaille avec eux dans le domaine de la musique électronique académique, mais se tourne rapidement vers la musique instrumentale. Il est reconnu par l'avant-garde occidentale en 1961 avec son œuvre Visions and others, dans laquelle il utilise la sonorité et la technique de micropolyphonie qu'il a inventée. En 1965, Ligeti a achevé l'une de ses œuvres majeures, Requiem.
Au cours de sa vie, Ligeti a changé plusieurs fois de style et de technique de composition, passant de la musique électronique et du sonorisme (années 1950 et 1960) au néo-romantisme (années 1980 et 1990). Il a également écrit de nombreux articles théoriques sur les nouveaux courants musicaux.
Jean-Baptiste Lully, né Giovanni Battista Lulli, est un compositeur, violoniste et chef d'orchestre français d'origine italienne.
Lully a passé la majeure partie de sa vie à travailler comme musicien à la cour de Louis XIV et est devenu sujet français en 1661. En 1658, il commence à composer de la musique pour les ballets de la cour et, entre 1664 et 1670, il collabore avec Molière sur de nombreuses comédies-ballets.
Lully est considéré comme le principal compositeur du style musical baroque français, auquel il a apporté de nombreuses innovations. Il a composé plusieurs opéras, dont le principal est l'opéra Armide, écrit spécialement pour Louis XIV. Les autres œuvres de Lully comprennent des œuvres sacrées, de la musique de danse pour divers instruments et des suites pour trompette et cordes.
James Lyon était un ecclésiastique et l'un des premiers compositeurs américains.
James Lyon était l'un des rares compositeurs de l'Amérique du milieu du XVIIIe siècle. Il a obtenu une maîtrise au College of Philadelphia et est devenu pasteur presbytérien. On sait qu'il a commencé à écrire de la musique alors qu'il était encore étudiant. Alors qu'il vivait à Philadelphie, Lyon a publié son Urania, ou Select Collection of Psalms, Hymns, and Anthems, en 1761. Il contient de nombreux airs anglais ainsi que six pièces originales de Lyon. On pense que Lyon est l'auteur de l'air qui est devenu la chanson "America (My Country 'Tis of Thee)".
Il a servi l'église congrégationaliste de Machias, dans le Maine, de 1771 à sa mort en 1794. James Lyon était un patriote ardent et actif et a même fait à George Washington une proposition détaillée pour conquérir la Nouvelle-Écosse.
Mikhaïl Vassilievitch Matiouchine (en russe : Михаил Васильевич Матюшин), né en 1861 à Nijni Novgorod et mort en 1934 à Saint-Pétersbourg, était un artiste russe aux multiples talents : compositeur, musicien, peintre, théoricien de l'art, dessinateur, et éditeur. Sa formation de musicien au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou l'a conduit à devenir premier violon de l'Orchestre Impérial de Saint-Pétersbourg de 1882 à 1913, période durant laquelle il s'est également initié aux arts plastiques.
Matiouchine est surtout connu pour avoir fondé, avec sa femme la poète Elena Gouro, l'Union de la Jeunesse à Saint-Pétersbourg en 1910, une association de peintres qui a joué un rôle clé dans l'avant-garde russe. Il a rencontré des figures clés telles que Kasimir Malevitch, Vladimir Maïakovski, et Alexeï Kroutchenykh, et a composé la musique de l'œuvre avant-gardiste "Victoire sur le soleil".
Il a élaboré une théorie de la "vision élargie", influencée par les écrits du mathématicien ésotérique Piotr Ouspenski, qui visait à explorer les interactions entre la couleur, la forme, et le son, et à étudier l'impact de l'environnement sur la perception visuelle. Ses recherches dans ce domaine l'ont amené à créer le groupe de travail Zorved (voir-savoir) et à expérimenter au sein d'ateliers d'enseignement d'art plastique.
Les œuvres de Matiouchine sont exposées dans plusieurs musées, notamment au Musée d'État de l'Histoire de Saint-Pétersbourg, où se trouve aujourd'hui le Musée de l'Avant-Garde, dans la maison qu'il partageait avec Guro. Cette maison, devenue un lieu de rencontre pour de nombreux artistes de l'avant-garde russe, symbolise l'importance de Matiouchine dans le mouvement artistique de son époque.
Collectionneurs et experts dans le domaine de l'art et des antiquités intéressés par Mikhaïl Vassilievitch Matiouchine , nous vous invitons à vous inscrire à notre lettre d'information afin de recevoir des nouvelles sur les nouvelles acquisitions et les ventes aux enchères liées à cet artiste remarquable. Cet abonnement vous permettra d'être informé des opportunités uniques de posséder une pièce de l'histoire de l'art russe d'avant-garde.
Felix Mendelssohn (de son nom complet Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy) était un compositeur, pianiste, chef d'orchestre et professeur allemand, l'un des plus grands représentants du romantisme en musique.
Felix est né dans une famille de musiciens juifs qui s'est ensuite convertie au christianisme. Il a reçu une éducation polyvalente et a écrit de nombreuses œuvres musicales pendant son enfance, dont 5 opéras, 11 symphonies pour orchestre à cordes, des concertos, des sonates et des fugues. La première représentation publique de Mendelssohn a eu lieu à Berlin en 1818, alors qu'il avait neuf ans. En 1821, Mendelssohn est présenté à J.W. von Goethe, pour qui il interprète des œuvres de J.S. Bach et de Mozart et à qui il dédie son Quatuor pour piano n° 3 en si mineur. Une amitié se noue entre le célèbre poète sage et le musicien de 12 ans.
Quelques années plus tard, le talentueux musicien commence à diriger des orchestres en Europe et fait la connaissance de Carl Weber. En Angleterre, où Mendelssohn se rendait très souvent, sa musique était devenue très populaire au milieu du XIXe siècle, et la reine Victoria en faisait même son compositeur préféré. Il a dédié sa Symphonie n° 3 en la mineur majeur (Symphonie écossaise) à la reine.
Parmi les œuvres les plus célèbres de Mendelssohn figurent Le Songe d'une nuit d'été (1826), la Symphonie italienne (1833), un concerto pour violon (1844), deux concertos pour piano (1831, 1837), l'oratorio Elijah (1846) et plusieurs pièces de musique de chambre. La tradition de jouer la "Marche nuptiale" du Songe d'une nuit d'été dans les cortèges nuptiaux remonte à son exécution lors du mariage d'une princesse royale en 1858, après la mort de Mendelssohn.
En 1843, Mendelssohn a fondé un conservatoire à Leipzig, où il a enseigné la composition avec Schumann. Mendelssohn est l'un des premiers grands compositeurs romantiques du XIXe siècle.
Olivier Messiaen, de son nom complet Olivier Eugène Charles Prosper Messiaen, est un compositeur, théoricien de la musique et pédagogue français.
À l'âge de sept ans, Olivier apprend seul à jouer du piano. À l'âge de onze ans, il entre au Conservatoire de Paris, où il a pour professeurs l'organiste Marcel Dupré et le compositeur Paul Duca. Au Conservatoire, Messiaen commence également à étudier les rythmes orientaux, les particularités du chant des oiseaux et la musique microtonale, qui utilise des intervalles inférieurs à un demi-ton. Toutes ces connaissances, il les utilisera plus tard de manière innovante dans ses compositions.
En 1931, Messiaen est nommé organiste à l'église de la Sainte-Trinité à Paris. En 1936, il cofonde La Jeune France, un groupe dont l'objectif est de promouvoir la nouvelle musique française. Pendant ces mêmes années et jusqu'à la guerre, il enseigne.
Soldat de l'armée française, il est fait prisonnier par les nazis, mais même dans le camp, il parvient à composer de la musique, organisant même des concerts pour les prisonniers épuisés. Après sa libération en 1942, Messiaen a repris son travail à Sainte-Trinité et a ensuite enseigné au Conservatoire de Paris. Parmi ses élèves figurent des dizaines de futurs musiciens, interprètes et compositeurs célèbres.
Une grande partie de la musique de Messiaen a été inspirée par la théologie catholique romaine, et le compositeur a interprété des thèmes mystiques et religieux à sa manière. Il a développé son propre style, caractérisé par une complexité rythmique, une riche couleur tonale et un langage harmonique unique. Olivier Messiaen a écrit l'opéra monumental Saint François d'Assise (1983) et a parcouru le monde en tant qu'organiste, pianiste, interprète de ses propres œuvres et brillant improvisateur.
Jovan Mihailović est un musicien, artiste et écrivain serbe et américain.
Jovan Mihailović est né et a grandi à Belgrade, la capitale de la Serbie, où lui et sa famille ont survécu à l'occupation nazie et à la transition vers le communisme. Dès son plus jeune âge, il fait preuve de capacités artistiques et commence à dessiner, à peindre et à jouer du violon. Il a étudié à l'Académie de théâtre de Belgrade, a travaillé comme dramaturge en Yougoslavie et a voyagé à travers l'Europe occidentale en tant que musicien folklorique avant d'immigrer en Suède, au Canada et enfin à Chicago en 1971.
Jovan a été un membre actif de la communauté créative de Chicago pendant quatre décennies, écrivant des dizaines de romans, de pièces de théâtre et de nouvelles, et jouant de la musique dans des restaurants et des cafés. Il a également créé des centaines de dessins et de peintures qui regorgent d'images émotionnellement intenses issues de l'univers mystique de l'artiste.
Darius Milhaud était un compositeur, chef d'orchestre, critique musical et pédagogue moderniste français.
Né dans une famille juive, Milhaud étudie au Conservatoire de Paris avec Paul Dukas et Vincent d'Indy. Pendant ses études, il rencontre ses futurs collègues des Six, A. Honegger et J. Tajfer. Vers 1913, Milhaud commence à utiliser la bitonalité et les polyaccords dans sa musique. Il apprend la polytonalité (l'utilisation simultanée de différentes tonalités) et développe constamment cette technique.
Le style audacieux et individuel de Milhaud est particulièrement évident dans les ballets L'homme et son désir (1918) et La création du monde (1923). Il a écrit la musique de scène pour le film Protea (1920) de Claudel. Parmi ses autres œuvres, citons les opéras Christophe Colomb (1930), David (1954), Médée (1939) et d'autres encore, soit 16 opéras au total. Compositeur prolifique, Milhaud a écrit plus de 400 œuvres, dont des partitions pour la radio et le cinéma, des arrangements pour l'office du sabbat juif, des symphonies et des œuvres chorales. Parmi les œuvres de chambre, le compositeur a composé de nombreux concertos pour cordes et autres instruments.
En 1940, Milhaud est devenu professeur au Mills College d'Oakland, en Californie, et en 1947, il a été l'un des fondateurs du Summer Conservatory of Music à la Music Academy of the West, en Californie. Après 1947, il a également enseigné au Conservatoire de musique de Paris presque jusqu'à la fin de sa vie. Parmi ses élèves figurent de nombreux futurs compositeurs de jazz et de musique classique.
Thomas Moore était un poète, auteur-compositeur britannique, représentant du romantisme irlandais.
Diplômé de l'université de Dublin, Thomas collabore dès l'âge de 14 ans à diverses revues dublinoises. En 1800, il publie ses "Odes d'Anacréon" et, un an plus tard, un recueil de poèmes de feu Thomas Little ("Poems by the late Thomas Little"), ce qui lui vaut une grande notoriété. En visite aux États-Unis, Moore publie un recueil de poèmes dans lequel il parle très durement de ce pays.
En 1812, Thomas Moore rencontre Byron, devient son ami intime et écrit l'une des meilleures biographies de celui-ci, publiée en 1835. Les œuvres les plus célèbres de Moore sont The Last Rose of Summer et le recueil Irish Melodies (1807-1834), qui lui ont apporté un revenu stable pendant de nombreuses années. En Russie, cependant, il est surtout connu pour le poème Those evening bells (Les cloches du soir), tiré du recueil publié en 1818. Ce poème a été traduit par Ivan Kozlov et transformé en une chanson très connue et appréciée, "Those evening bells".
Modest Petrovitch Mousorgskiï (en russe : Модест Петрович Мусоргский) était un compositeur et pianiste russe.
Né dans une famille de la vieille noblesse russe, Modest apprend le piano dès son plus jeune âge, puis sert comme officier dans les Life Guards du régiment Preobrazhensky. En 1856-1857, Mousorgskiï fait la connaissance du compositeur Alexandre Borodine, puis d'Alexandre Dargomyzhsky, de César Cui, de Mili Balakirev et du critique musical Vladimir Stasov. Ensemble, ils forment une communauté amicale qui sera connue sous le nom de "Mighty Handful".
En 1858, Mousorgskiï quitte le service militaire et se consacre uniquement à la musique. Plus tard, cependant, pour gagner de l'argent, il est contraint d'entrer dans la fonction publique et d'occuper divers postes officiels. En musique, il s'efforce pendant longtemps de trouver son propre style, expérimente beaucoup, adopte différents genres. Il compose des œuvres pour piano et orchestre, de nombreuses romances satiriques, des tableaux vocaux et des chansons aux caractères bien trempés. L'œuvre symphonique Intermezzo (1861) et la fantaisie Nuit sur le mont Chauve, le cycle de pièces Tableaux d'une exposition, écrit pour piano en 1874 pour illustrer musicalement les aquarelles de Victor Hartmann, et le cycle vocal Children's, qui comprend sept pièces, sont largement connus et souvent joués.
Mousorgskiï devient progressivement populaire en Russie et à l'étranger. L'apogée de l'œuvre de Mousorgskiï dans les années 1860 est son opéra Boris Godounov, basé sur le drame d'Alexandre Pouchkine, mis en scène au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg en 1874. En 1872, il achève presque son dernier opéra, Khovanshchina ; Sorochinskaya Yarmarka et plusieurs autres opéras restent inachevés.
Après la mort de Mousorgskiï, son ami le compositeur Rimski-Korsakov décide de mettre de l'ordre dans ses œuvres et de les publier. Il apporte de nombreuses modifications à l'ordre mélodique et harmonique des compositions achevées par l'auteur, dont Boris Godounov.
Wolfgang Amadeus Mozart, de son nom complet Johann Chrysostomus Wolfgang Amadeus Mozart, était un compositeur autrichien et un musicien virtuose. Mozart est l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique, au même titre que Beethoven et Haydn.
Wolfgang est né dans la famille du violoniste et compositeur Léopold Mozart (1719-1787). À l'âge de cinq ans, il avait déjà commencé à composer et donné sa première représentation publique. Sa sœur aînée Maria Anna (1751-1829) était également un prodige et, à partir de 1763, Leopold et ses enfants ont commencé à parcourir l'Europe pour donner des représentations.
Mozart avait une oreille musicale et une mémoire phénoménales et était un improvisateur hors pair. Contrairement à tous les autres compositeurs de l'histoire de la musique, il était polyvalent et écrivait dans tous les genres musicaux de son époque. Au cours de sa courte vie, Mozart a composé plus de 800 œuvres, dont beaucoup sont reconnues comme le summum du répertoire symphonique, de concert, de chambre, d'opéra et de chorale. Le grand public connaît les trois opéras du compositeur : Les Noces de Figaro, Don Giovanni et La Flûte enchantée.
La société n'a pas tout de suite pris la mesure du génie de Mozart. Ce n'est que bien des années plus tard que l'image d'un enfant prodige, d'un compositeur de salon raffiné, capable de penser miraculeusement une œuvre entière dans sa tête, a fait place à l'image d'un créateur de musique sérieux, méticuleux et brillant.
Hermann Nitsch est un artiste contemporain autrichien.
Il est cofondateur du mouvement Wiener Aktionismus (Actionnisme viennois) et l'un des représentants les plus importants du courant qu'il a défendu jusqu'en fin de vie.
Carl Orff, de son nom complet Carl Heinrich Maria Orff, était un compositeur allemand, un représentant de l'expressionnisme musical et un pédagogue.
Orff a étudié à l'Académie de musique de Munich avec le compositeur Heinrich Kaminski, puis a dirigé à Munich, Mannheim et Darmstadt. En 1937, il écrit l'oratorio Carmina Burana - cette production pour la mise en scène avec danse est basée sur un manuscrit de poèmes médiévaux et est devenue l'une des œuvres chorales les plus populaires du 20e siècle. Inspiré, Orff créa par la suite plusieurs autres mystères opératiques basés sur des tragédies grecques antiques et des chants médiévaux, le théâtre baroque et la vie paysanne bavaroise.
Le système d'éducation musicale d'Orff pour les enfants, basé en grande partie sur le développement du sens du rythme à travers des cours collectifs et le jeu d'instruments à percussion, s'est répandu. En 1924, il fonde à Munich l'École de gymnastique, de danse et de musique avec la gymnaste allemande Dorothea Gunther. Orff pensait que la musique, en tant que fondement, réunissait le mouvement, le chant, le jeu et l'improvisation.
Pendant la période du régime national-socialiste en Allemagne, Carl Orff a réussi à survivre assez bien : il a continué à composer de la musique et à enseigner. De 1950 à 1960, Carl Orff a occupé la chaire de composition musicale à l'école de musique de Munich et a reçu de nombreuses distinctions de l'État pour ses nombreuses années d'activité.
Nigel Osborne est un compositeur, éducateur et militant humanitaire britannique.
Il a étudié la composition à Oxford et à Varsovie. En Pologne, il a cofondé l'un des premiers groupes de performance électronique en direct d'Europe de l'Est et a travaillé au studio expérimental de la radio polonaise, entamant ainsi une relation particulière avec la musique électroacoustique dans toute l'Europe.
Nigel Osborne a beaucoup travaillé dans le cadre de collaborations à long terme, par exemple avec le Vienna 20jh Ensemble, le London Symphonietta, le Nash Ensemble, le Scottish Chamber Orchestra et d'autres. Les productions théâtrales ont toujours été un domaine important pour lui. Parmi ses œuvres majeures pour le théâtre figure l'intéressant opéra The Electrification of the Soviet Union (L'électrification de l'Union soviétique). Ses séries de collaborations en musique et en danse - "Apollo in Despair", "Wilderness", "Zanza", "Mythologies", et à l'opéra et au théâtre musical - "Hell's Angels", "Faust" et d'autres - sont bien connues. Les principales œuvres orchestrales d'Osborne comprennent la Symphonie 1 pour l'Orchestre symphonique de la BBC et Sun of Venice pour l'Orchestre philharmonique.
Osborne est professeur à plein temps à l'université d'Édimbourg et conseiller auprès de War Child, l'organisation caritative responsable du programme d'aide humanitaire en Bosnie-et-Herzégovine. Il est généralement connu pour son important travail caritatif en faveur des enfants traumatisés par la guerre, en particulier dans les Balkans pendant la guerre de Bosnie et dans le conflit syrien, en utilisant ses propres techniques de musicothérapie.
Hilda Paredes est une compositrice originaire du Mexique, qui vit et travaille principalement à Londres.
Après avoir étudié au conservatoire de musique de Mexico, Hilda Paredes a obtenu une maîtrise en arts à la City University de Londres et un doctorat à l'université de Manchester sous la direction du professeur John Casken. Elle vit et travaille à Londres depuis une quarantaine d'années, mais continue à participer à la vie musicale de son pays natal, le Mexique, en tant que compositrice et enseignante. Hilda a enseigné la composition et donné des conférences à l'université de Manchester, à l'université de Californie à San Diego et à l'université de Buffalo.
Bien que la présence de l'art mexicain soit évidente dans ses œuvres, Hilda Paredes s'inspire également de nombreux compositeurs et cultures du monde entier. Sa musique a été saluée par la critique pour le raffinement de son travail, sa puissance dramatique et son approche poétique. Hilda incorpore un large éventail d'éléments électroacoustiques dans ses œuvres.
L'opéra de chambre Harriet est l'une des œuvres de Hilda Paredes les plus acclamées au niveau international. Il a été joué au Mexique, au Royaume-Uni, en France et en Belgique. Pour cette œuvre, Hilda a reçu le prestigieux Ivors Composer Award 2019 (anciennement British Composer Awards).
Giovanni Battista Pergolesi, né Giovanni Battista Draghi, était un compositeur, violoniste et organiste italien, l'un des principaux représentants de l'école baroque et napolitaine.
Vers 1720, il entre au conservatoire Poveri de Naples, où il acquiert une grande réputation en tant que violoniste. En 1732, Pergolesi est nommé maître de chapelle du prince de Stigliano à Naples et compose bientôt son œuvre la plus réussie, l'opéra-buffa La servante, qui gagne rapidement en popularité. Ses opéras suivants n'ont pas connu le même succès.
La Servante est devenue beaucoup plus populaire lorsqu'elle a été mise en scène à Paris en 1752, après la mort du compositeur. Il a également suscité un vif débat entre les conservateurs, partisans de l'opéra français traditionnel, et les adeptes du nouveau style comique italien. L'opéra-buffa de Pergolèse est devenu le précurseur d'œuvres classiques ultérieures : les Noces de Figaro de Mozart, Le Barbier de Séville de Rossini, Falstaff de Verdi, Le Maure de Stravinsky, etc.
Outre la musique profane, Pergolèse a également composé de la musique sacrée. Ses messes et ses hymnes témoignent de la capacité du compositeur à faire face à de grandes forces chorales et instrumentales, ainsi qu'à la musique de chambre. Peu avant sa mort, il a composé la cantate Stabat Mater, l'une des œuvres les plus inspirées du compositeur, écrite pour un petit ensemble de chambre (soprano, alto, quatuor à cordes et orgue), remplie d'un sentiment lyrique sublime, sincère et chaleureux.
Le destin n'a cependant pas été favorable au jeune talent : Giovanni Battista Pergolesi est mort de la tuberculose dans une extrême pauvreté à l'âge de 26 ans.
Giacomo Puccini, de son nom complet Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini, était un compositeur d'opéra, organiste et chef de chœur italien.
Puccini est né dans la famille qui, pendant deux siècles, a dirigé l'organisation musicale de la cathédrale de San Martino à Lucques, et le jeune musicien a hérité du poste d'organiste de la cathédrale jusqu'à l'âge adulte. Il joue également de l'orgue dans de petites églises locales. L'opéra Aïda de Giuseppe Verdi, qu'il a vu à Pise en 1876, l'a stimulé et, en 1880, il est entré au conservatoire de Milan.
Puccini étudie attentivement les compositions lyriques contemporaines, en particulier les œuvres de Claude Debussy, Richard Strauss, Arnold Schoenberg et Igor Stravinsky. Il écrit bientôt Triptyque (1918), trois opéras en un acte - le mélodramatique Le Cap, le sentimental Suor Angelica et le comique Gianni Schicchi. Les autres opéras de maturité de Puccini sont La bohème (1896), Tosca (1900) et Madama Butterfly (1904).
Le compositeur n'a pas réussi à terminer son dernier opéra, Turandot, et il est mort d'un cancer avec la partition entre les mains. Cette œuvre est le seul opéra italien de style impressionniste. Puccini est également considéré comme le plus grand représentant de l'opéra réaliste, ainsi que du mouvement Verismo en musique, tentant de dépeindre fidèlement les conflits sociaux et psychologiques de la nouvelle réalité historico-nationale après l'unification de l'Italie.
Jean-Philippe Rameau était un compositeur et théoricien de la musique du baroque tardif français.
Le père de Jean-Philippe a travaillé toute sa vie comme organiste, de sorte que son fils a appris les notes avant de savoir lire. Il a poursuivi son éducation musicale à Milan, jouant de l'orgue, du violon et du clavecin. Rameau écrit des œuvres pour les théâtres parisiens, compose de la musique sacrée et profane et, en 1745, devient compositeur de la cour.
Il a écrit de nombreuses pièces pour clavecin, des œuvres pour chœur et des cantates. Il est aujourd'hui reconnu comme le plus grand compositeur français et la figure la plus marquante de la musique du XVIIIe siècle.
Maurice Ravel, de son nom complet Joseph Maurice Ravel, était un compositeur, pianiste et chef d'orchestre français, représentant de l'impressionnisme en musique.
À l'âge de 14 ans, Maurice entre au Conservatoire de Paris et compose plusieurs œuvres pendant ses études. Dès ses premières sonates et compositions, il adapte habilement les structures traditionnelles de la musique à ses propres structures, créant ainsi son propre style musical.
Parmi les œuvres pour piano de Ravel, les virtuoses "Miroir" et "Gaspard de la Nuit" sont populaires, tandis que parmi ses œuvres orchestrales, les plus célèbres sont la "Rhapsodie espagnole" et le Boléro. Après 1905, le nom de Ravel est placé presque sur un pied d'égalité avec le compositeur impressionniste reconnu Claude Debussy. Ravel fait la connaissance du célèbre entrepreneur russe et organisateur des Saisons russes, Sergei Diaghilev, ce qui constitue un moment fort de sa carrière. Il lui commande spécialement la musique du ballet Daphnis et Chloé (1912) de Mikhaïl Fokine, avec le grand danseur russe Václav Nijinsky.
Ravel effectue de nombreuses tournées en tant que pianiste et chef d'orchestre, jouant ses propres œuvres en Italie, aux Pays-Bas et en Angleterre. En 1928, il effectue une tournée de quatre mois au Canada et aux États-Unis, où il impressionne par ses compositions de jazz et de blues.
Maurice Ravel est entré dans l'histoire comme l'un des principaux représentants de l'impressionnisme musical.
Augusta Read Thomas est une compositrice et professeur américaine.
Augusta Thomas a étudié la composition au Tanglewood Music Centre, à l'université de Yale, à l'université de Northwestern et à la Royal Academy of Music de Londres. Elle a été membre de l'Orchestre symphonique de Chicago pendant de nombreuses années. Elle a également été compositrice en résidence auprès de l'orchestre symphonique de New Haven. Augusta Read Thomas est professeur de composition à l'université de Chicago. En 2016, elle a fondé le Center for Contemporary Composition de cette université, qui offre un environnement dynamique, collaboratif et interdisciplinaire pour la création, l'interprétation et l'étude de la nouvelle musique, ainsi que pour le développement de la carrière des compositeurs et interprètes émergents et établis.
L'une des œuvres les plus connues de Thomas est Astral Song pour flûte solo, violon solo et orchestre. Parmi ses œuvres les plus récentes figure l'opéra Sweet Potato Kicks the Sun (2019). Elle a également écrit de nombreuses œuvres orchestrales et chorales, des concertos et des compositions pour solistes. Augusta Read Thomas est membre de l'Académie américaine des arts et des sciences et de l'Académie américaine des arts et des lettres. Elle est considérée comme la compositrice américaine contemporaine la plus connue.
Steve Reich, de son nom complet Stephen Michael Reich, est un compositeur minimaliste américain.
Issu d'une famille juive, il obtient une licence de philosophie à l'université Cornell et poursuit parallèlement des études musicales. Au Mills College d'Oakland, en Californie, il obtient une maîtrise en composition.
En 1966, il fonde son propre ensemble, Steve Reich and Musicians, où il est libre d'expérimenter la forme de la composition. L'un des pionniers du minimalisme, il compose une musique essentiellement tonale et modale, caractérisée par la répétition, une pulsation régulière et une structure claire. Il a notamment innové en utilisant des boucles de bande pour créer des motifs en phase.
Reich lui-même cite comme sources d'inspiration les œuvres d'Igor Stravinsky, de Jean-Sébastien Bach, la musique de jazz et la musique d'Afrique de l'Ouest.
Teodoro Riccio était un compositeur et maître de chapelle italien de la seconde moitié du XVIe siècle, qui a travaillé en Allemagne pendant la majeure partie de sa vie.
Formé à la musique d'église, Riccio a d'abord travaillé comme maître de chapelle dans l'église de sa ville natale en Lombardie, où il a composé ses premiers madrigaux. En 1575, il arrive à la cour du margrave Georg Friedrich d'Ansbach-Brandenburg, à qui il dédie un célèbre canon, et déménage avec le reste des musiciens de la cour à Königsberg lorsque le margrave devient gouverneur du duché de Prusse en 1578. En 1585, Riccio est nommé maître de chapelle à vie à la cour du margrave.
Les œuvres de Riccio sont principalement connues par des sources imprimées, bien que plusieurs d'entre elles soient conservées dans des manuscrits à l'abbaye de Kremsmünster, à la Koninklijke Bibliothek (Bruxelles) et aux archives de Nuremberg.
Nikolaï Andreevitch Rimskiï-Korsakov (en russe : Николай Андреевич Римский-Корсаков) était un compositeur, professeur et chef d'orchestre russe, critique musical et membre de la "Petite poignée".
Issu d'une vieille famille noble, Rimskiï-Korsakov étudie le piano dès l'âge de six ans et, à l'âge de neuf ans, s'essaie déjà à la composition musicale. Diplômé de l'école navale de Saint-Pétersbourg, il effectue en 1862-1865 un tour du monde au cours duquel il est promu officier. Il participe à une expédition sur les côtes de l'Amérique du Nord, visite la Grande-Bretagne, l'Espagne et la Norvège. En 1873-1884, il travaille comme inspecteur des fanfares militaires de la flotte.
Pendant ses études à l'école et pendant l'expédition, Nikolaï Rimskiï-Korsakov continue d'étudier la musique. Sa rencontre en 1861 avec le compositeur Miliy Balakirev et son cercle "The Mighty Handful", qui comprenait les compositeurs Caesar Cui, Modest Mussorgsky et Alexander Borodin, est à l'origine de son travail. Les opinions esthétiques et la vision du monde de Rimskiï-Korsakov se sont formées sous l'influence de la "Mighty Handful" et de son idéologue V. Stasov.
Nikolaï Rimskiï-Korsakov a été très prolifique, et presque toutes ses œuvres sont basées sur la littérature et les mélodies russes folkloriques et classiques. Il a composé 15 opéras, dont La jeune fille pskovite (1872), La nuit de mai (1879), La jeune fille des neiges (1881), Sadko (1896), La fiancée du tsar (1898), Le conte du tsar Saltan (1900), Kashchey l'immortel (1902), Le conte de la ville invisible de Kitezh.... (1904), Le coq d'or (1907). Des fragments de certains de ses opéras sont devenus les plus joués au monde, notamment "Le chant de l'invité indien" de Sadko et "Le vol du bourdon" de Saltan.
L'œuvre du compositeur comprend également trois symphonies (dont la première a été achevée alors qu'il naviguait autour du monde), des œuvres symphoniques, des concertos instrumentaux, des cantates, de la musique instrumentale de chambre, de la musique vocale et de la musique sacrée. De 1886 à 1890, Rimskiï-Korsakov dirige les concertos symphoniques russes à Saint-Pétersbourg et, en 1898, à Moscou. En 1871, il devient professeur au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, où il donne des cours de composition pratique, d'instrumentation et d'orchestration.
En tant que professeur, Rimskiï-Korsakov a formé plus de 200 compositeurs et musiciens, dont Alexander Glazounov, Mikhail Gnesin, Alexander Grechaninov, Anatoly Lyadov, Sergei Prokofiev et Igor Stravinsky. Il a également publié plusieurs manuels d'harmonie et d'orchestration. L'œuvre de Rimskiï-Korsakov a eu une grande influence sur le développement de la musique classique russe et de la musique étrangère.
Gerhard Rühm est un auteur, compositeur et artiste visuel autrichien.
Gerhard Rühm étudie le piano et la composition musicale à l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne. Après ses études, il suit des cours particuliers avec le compositeur dodécaphonique Josef Matthias Hauer. Depuis le début des années 1950, Rühm produit de la poésie sonore, de la création orale, de la poésie visuelle, des photomontages et des livres. Il est cofondateur du Wiener Gruppe (Groupe de Vienne), avec Friedrich Achleitner, Hans Carl Artmann, Konrad Bayer et Oswald Wiener, ainsi que l'éditeur d'une anthologie du même nom. De 1972 à 1996, Rühm enseigne à l'Université des beaux-arts de Hambourg et, de 1978 à 1982, il est président du Grazer Autorenversammlung.
Robert Saxton, de son nom complet Robert Louis Alfred Saxton, est un compositeur britannique.
Né dans une famille d'immigrants juifs, Robert a commencé à composer de la musique à l'âge de six ans et a étudié aux universités de Cambridge et d'Oxford. Saxton a travaillé comme professeur de composition à l'Université d'Oxford et comme chercheur en musique au Worcester College. Depuis 2013, il est compositeur de la Purcell School for Young Musicians Association et a été nommé membre honoraire de la Royal Academy.
Robert Saxton travaille dans une grande variété de genres. Parmi ses œuvres récentes figurent l'opéra The Travelling Jew, des cycles de chansons, des compositions symphoniques orchestrales et des œuvres pour cordes et piano.
Arnold Schoenberg, de son vrai nom Arnold Franz Walter Schönberg, était un compositeur autrichien et américain, représentant de l'expressionnisme musical, professeur, musicologue et chef d'orchestre.
Issu d'une famille juive, Schoenberg commence à étudier le violon à l'âge de huit ans, puis le violoncelle. Tout en travaillant comme employé de banque, il étudie la composition avec Alexander Zemlyansky (1871-1942) et écrit bientôt son premier quatuor à cordes (1897), qui est acclamé. Avec l'aide de Richard Strauss, il obtient un poste d'enseignant à Berlin et vit pendant un certain temps dans deux villes. En 1904, Alban Berg et Anton Webern commencent à étudier avec Schoenberg, ce qui déterminera en grande partie leur future carrière artistique.
Vers 1906, après de nombreuses expérimentations, Schoenberg arrive à la conclusion qu'il faut abandonner la tonalité. Il crée de nouvelles méthodes de création musicale et de composition impliquant l'atonalité. Au cours de la période d'"atonalité libre" qui s'ensuivit, de 1907 à 1916, il composa le monodrame Reason, Five Orchestral Pieces, Pierrot Lunaire et d'autres œuvres.
En 1933, en raison de la montée du national-socialisme en Allemagne, Schoenberg est expulsé du pays et émigre aux États-Unis. En 1941, il prend la nationalité américaine et enseigne à l'université de Californie à Los Angeles jusqu'en 1944. Les œuvres de cette période témoignent de la maîtrise et de la liberté croissantes du compositeur dans l'utilisation de la méthode des douze sons.
Bien que Schoenberg n'ait jamais été accepté par le grand public, il a néanmoins exercé une influence considérable sur la musique du XXe siècle, étant le fondateur de la Nouvelle école viennoise de composition.
Franz Peter Schubert est un compositeur autrichien qui a combiné la musique classique et la musique romantique.
Franz est né dans une famille de musiciens, où un quatuor jouait à la maison et où son père avait fondé une école de musique. Le futur compositeur joue du violon, du piano et de l'orgue. À l'âge de 10 ans, le jeune Schubert gagne une place dans le chœur de la chapelle de la cour impériale de Vienne et acquiert rapidement une réputation de compositeur en herbe, écrivant plusieurs quatuors à cordes légers. En 1814, Schubert commence à enseigner, tout en continuant à composer une grande variété d'œuvres. Parmi celles-ci figurent 145 chansons, les deuxième et troisième symphonies, deux sonates et un certain nombre de miniatures pour piano solo, deux messes et d'autres courtes œuvres chorales, quatre œuvres scéniques, un quatuor à cordes et bien d'autres choses encore.
La musique de danse et les chansons de Schubert sont rapidement devenues si populaires que les soirées musicales connues sous le nom de "Schubertiades" sont devenues à la mode à Vienne, où Schubert interprétait ses propres compositions en s'accompagnant lui-même au piano. Le talentueux compositeur a composé sans peine de nombreux chefs-d'œuvre, dont les cycles de chansons Lonely Müllerin et Winterreise, ainsi que les Huitième ("Inachevée") et Neuvième ("Grande") Symphonies, l'Octuor pour vents, trois quatuors à cordes, deux trios avec piano, le Quintette à cordes, la Fantaisie vagabonde et six sonates pour piano seul.
Malgré son talent illimité, Franz Schubert a toujours été peu sûr de lui, indécis et réservé, ce qui lui a valu d'être tourmenté par le manque d'argent tout au long de sa vie. Le compositeur a pu acheter son propre piano presque à la fin de sa courte vie - avec les royalties de son premier et unique concert public en mars 1828. Huit mois plus tard, le brillant musicien meurt de maladie à l'âge de 31 ans.
Ean Sibelius, de son nom de naissance Johan Julius Christian Sibelius, est un compositeur symphonique finlandais et un éminent représentant de l'art national finlandais.
Sibelius est né dans une ville de l'Empire russe au sein d'une famille de Suédois finlandais. À l'âge d'une vingtaine d'années, il quitte la Finlande pour poursuivre des études musicales à Berlin et à Vienne, avant de retourner dans son pays natal. La première grande œuvre orchestrale de Sibelius, la Symphonie Kullervo ((Kullervo, 1892), a fait fureur dans son pays. Ses œuvres suivantes - En Saga (1892), Karelian Music et Four Legends - l'ont établi comme le principal compositeur national finlandais travaillant dans la tradition romantique. En reconnaissance de ses services et de son génie, le Sénat finlandais a accordé à Sibelius une pension à vie.
Les principales réalisations créatives du compositeur concernent la musique orchestrale, notamment 7 symphonies, des poèmes symphoniques et des suites. Le concerto pour violon, la "Valse triste" orchestrale et l'"Hymne de la Finlande" choral sont également très connus. De nombreuses compositions de Sibelius sont directement ou indirectement liées à des thèmes nationaux finlandais. Il est un représentant éminent de "l'âge d'or" de l'art finlandais de la période 1880-1910.
Thomas Simaku est un compositeur albanais et britannique qui vit et travaille à York.
Il est diplômé du Conservatoire d'État albanais de musique de Tirana avant d'être nommé directeur musical du Palais de la culture de Permet, dans le sud de l'Albanie. En 1991, Simaku s'est installé en Angleterre, a étudié avec David Blake à l'université de York et a obtenu un doctorat en composition.
Thomas Simaku est devenu célèbre en 1995 lorsque son œuvre Epitaph for String Orchestra a été sélectionnée par un jury international pour participer aux Journées mondiales de la musique de l'ISCM en Allemagne. C'était la première fois que la musique du compositeur albanais était incluse dans ce prestigieux festival. Par la suite, ses œuvres ont participé à de nombreuses reprises à divers festivals de musique du monde.
En 2000, Simaku a obtenu la nationalité britannique. Il vit à York et enseigne la composition à l'université de York.
Howard While Skempton est un compositeur, pianiste et accordéoniste britannique.
À partir de 1967, Skempton a étudié à Londres avec Cornelius Cardew, qui l'a aidé à découvrir un langage musical d'une grande simplicité. Skempton s'est ensuite fait connaître pour la clarté particulière de son langage musical. Il a écrit plus de 300 œuvres, dont beaucoup sont des miniatures pour piano solo ou accordéon.
Skempton parle de ses œuvres comme du "système nerveux central" de son œuvre. Il s'agit notamment de pièces pour violoncelle et guitare solo, d'un concerto de chambre pour quinze instruments, d'un concerto pour vielle à roue et percussion, et d'autres encore. Skempton a connu son premier grand succès en 1991 avec la création de sa composition orchestrale Lento. Ses œuvres orchestrales et instrumentales ont été enregistrées par le BBC Symphony Orchestra et le Bash Ensemble, entre autres.
Ces dernières années, Skempton s'est de plus en plus concentré sur la musique vocale et chorale ; parmi les œuvres qu'il a commandées pour des chorales, on peut citer des œuvres pour les BBC Singers et la Belfast Philharmonic Society. Il est professeur émérite de musique à l'université De Montfort.
Bedřich Smetana, baptisé Friedrich, était un éminent compositeur, pianiste et chef d'orchestre tchèque, et le fondateur de l'école nationale tchèque de composition.
Smetana a appris la musique avec son père, violoniste amateur, et a commencé à prendre des leçons de piano très tôt, se produisant dès l'âge de six ans. Il devient ensuite professeur de musique et ouvre une école de piano à Prague en 1848. Smetana était un virtuose reconnu du piano.
En 1856, Smetana écrit ses premières symphonies et, la même année, il est nommé chef d'orchestre de la Philharmonie de Göteborg, en Suède, où il reste jusqu'en 1861, puis, de retour dans son pays, il devient l'un des fondateurs du théâtre national d'opéra. Le premier opéra de Smetana, Les Brandebourgeois en Bohême, est monté à Prague en 1866. La même année, le public découvre son deuxième opéra, La Fiancée vendue, et Smetana acquiert la réputation de compositeur national tchèque.
À la fin de l'année 1874, Smetana est devenu complètement sourd, mais il a continué à créer pendant plusieurs années : il a écrit un cycle de six œuvres symphoniques, des concertos, de nombreuses pièces pour piano et d'autres œuvres. Les œuvres de Smetana, en particulier La fiancée vendue, Mon pays et le Trio pour piano, sont toujours jouées dans le monde entier.
Bedřich Smetana est considéré à juste titre comme le fondateur de l'école nationale de composition : il a été le premier compositeur à utiliser des thèmes et des motifs folkloriques tchèques dans ses œuvres, et l'opéra Brandebourgeois de Bohême a été entièrement écrit en tchèque pour la première fois. L'œuvre de Smetana a eu une grande influence sur les compositeurs tchèques des générations suivantes, tels qu'Antonín Dvořák et Zdeněk Fibich, tandis que le poème symphonique Vltava du cycle Ma patrie est devenu l'hymne national tchèque non officiel.
Karlheinz Stockhausen était un compositeur, chef d'orchestre et théoricien musical allemand novateur et d'avant-garde.
Stockhausen a étudié à l'Académie nationale de musique de Cologne et à l'université de Cologne, puis en 1952 à Paris avec les compositeurs Olivier Messiaen et Darius Millau. De retour à Cologne en 1953, il rejoint le studio de musique électronique West German Broadcasting (Westdeutscher Rundfunk), dont il sera le directeur artistique de 1963 à 1977. Stockhausen crée sa première pièce de musique électronique en 1953.
Au milieu des années 1950, Stockhausen étudie la phonétique, l'acoustique et la théorie de l'information à l'université de Bonn, autant de disciplines qu'il utilise dans ses compositions musicales. À partir de 1953, il enseigne la composition à Darmstadt, puis organise des séminaires à Cologne. De 1971 à 1977, il est déjà professeur de composition à l'Académie nationale de musique de Cologne.
Stockhausen a utilisé à la fois des instruments électroniques et traditionnels et a étayé son approche par un raisonnement théorique rigoureux et des innovations radicales en matière de notation musicale. Il veillait à ce que les sons soient aussi intéressants les uns que les autres, quel que soit l'ordre dans lequel ils apparaissent ; les décisions aléatoires concernant l'ordre musical jouent un rôle important dans bon nombre de ses compositions.
Stockhausen a donné des conférences et des concerts avec ses œuvres dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord. En tant que créateur et théoricien de la musique électronique et sérielle, il a exercé une influence considérable sur les compositeurs d'avant-garde des années 1950 à 1980.
Richard Strauss, de son nom complet Richard Georg Strauss, était un compositeur allemand de la fin de l'ère romantique, un représentant éminent de l'expressionnisme allemand et un chef d'orchestre.
Richard a reçu sa première éducation musicale de son père, corniste virtuose à l'opéra de Munich. Le garçon était très doué pour la musique et, dès l'âge de six ans, il a commencé à composer des pièces. En grandissant, Strauss a mené une carrière fructueuse en tant que chef d'orchestre des plus grands orchestres d'Allemagne et d'Autriche. En 1889, à Weimar, il dirige la première représentation de son poème symphonique Don Juan, qui reçoit un accueil triomphal. Les critiques qualifient Strauss d'héritier de Wagner et c'est à partir de ce moment que débute sa carrière de compositeur.
En 1904, avec son épouse chanteuse Paulina Maria de Ana, qui interprète remarquablement ses chansons, Strauss effectue une tournée de concerts aux États-Unis.
Richard Strauss idolâtrait également Wolfgang Mozart et Richard Wagner, et une grande partie de son œuvre est née de cette vénération. Il excellait dans l'écriture d'œuvres pour grand orchestre, mais il réussissait tout aussi bien dans la subtile musique de chambre. Le compositeur possédait une puissance descriptive inégalée et la capacité de transmettre des détails psychologiques. Cela est particulièrement évident dans ses opéras Guntram, Salomé, Elektra et d'autres.
Avec Gustav Mahler, Richard Strauss représente l'épanouissement tardif du romantisme allemand, qui associe des subtilités orchestrales novatrices à un style harmonique innovant.
Igor' Fiodorovitch Stravinskiï (en russe : Игорь Фёдорович Стравинский) était un compositeur russe, citoyen français et américain. L'un des plus grands représentants de la culture musicale mondiale du XXe siècle.
Le futur compositeur est né dans une famille de musiciens créatifs. Le père d'Igor’ Stravinskiï est Fiodor Stravinskiï, chanteur d'opéra et soliste au théâtre Mariinsky, et sa mère Anna Kholodovskaïa, pianiste. Igor’ étudie la musique à la maison et les Stravinsky reçoivent souvent la visite de leurs amis : les compositeurs César Cui et Nikolaï Rimski-Korsakov, le critique Vladimir Stasov et l'écrivain Fiodor Dostoïevski. À partir de 1902, Igor Stravinsky étudie pendant cinq ans avec le compositeur Nikolaï Rimski-Korsakov. Parallèlement, il se rapproche de l'impresario Sergei Diaghilev et des artistes de l'association "World of Art".
Les premières œuvres de Stravinskiï sont influencées par Rimski-Korsakov et les impressionnistes français, et sa musique porte une forte empreinte de la tradition culturelle russe. Le premier ballet d'Igor Stravinsky, L'Oiseau de feu, a été présenté en juin 1910 au Grand Opéra de Paris, et il a ensuite écrit la musique des ballets de Diaghilev, Petrouchka (1911) et Le Printemps sacré (1913). C'est après la création de ses ballets aux Saisons russes de Sergueï Diaghilev à Paris que Stravinskiï acquiert une renommée mondiale. Les décors de ses ballets ont été créés par les artistes Alexandre Benois et Nikolaï Roerich, les chorégraphies ont été préparées par les célèbres danseurs Vatslav Nijinski et George Balanchine, et les costumes ont été dessinés par Coco Chanel elle-même.
En 1920, Stravinskiï s'installe en France et prend la nationalité française en 1934. À Paris, le compositeur a composé de nombreuses œuvres qui sont devenues célèbres dans le monde entier. En 1939, Igor’ Stravinskiï s'installe aux États-Unis et prend la nationalité américaine en 1945. À cette époque, il se tourne davantage vers les thèmes bibliques et la musique de la période pré-brahmsienne.
À partir de 1924, Stravinskiï se produit également en tant que pianiste et chef d'orchestre de ses propres œuvres. En 1962, à l'invitation du ministère de la culture de l'URSS, Igor’ Stravinskiï donne plusieurs concerts à Moscou et à Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg).
Les critiques estiment que, ces dernières années, Stravinskiï s'éloigne de plus en plus du style russe, mais le compositeur lui-même n'est pas de cet avis. En 1965, il crée le canon pour orchestre "Not a Pine Tree at the Gate Rocked" sur la base de chants folkloriques russes. Un an avant sa mort, en 1966, le compositeur écrit le requiem "Requiem Chants", qu'il considère comme l'une des œuvres majeures de sa vie.
Giles Swayne, de son nom complet Giles Oliver Cairnes Swayne, est un compositeur britannique.
Swayne a commencé à composer de la musique dès son plus jeune âge, recevant son éducation musicale au Ampleforth College et à l'université de Cambridge, puis à la Royal Academy of Music. Il a écrit une série de pièces relativement petites, principalement destinées aux enfants ou aux amateurs, qui explorent les moyens de transmettre une pensée musicale complexe aussi simplement que possible.
L'approche stylistique de Swayne, qui privilégie la simplicité virtuose, se retrouve dans sa Symphonie pour petit orchestre et dans Naaotwa Lala, son opéra de chambre de Mozart intitulé The Wedding of Cherubino (Le mariage de Cherubino), écrit en 1984. De nombreuses autres œuvres de genres variés ont suivi, dont The Silent Land pour violoncelle et chœur en 40 mouvements, la Symphonie n° 1 - Small World, le Quatuor à cordes n° 4 et d'autres encore.
Rabindranath Tagore est un compositeur, écrivain, dramaturge, peintre et philosophe indien dont l'œuvre a eu une profonde influence sur la littérature et la musique du Bengale à l'orée du xxe siècle. Il est couronné par le Prix Nobel de littérature en 1913. Nombre de ses romans et nouvelles ont été adaptés au cinéma, notamment par le cinéaste Satyajit Ray.
Petr Il'itch Tchaïkovskiï (en russe : Пётр Ильич Чайковский) était un grand compositeur, professeur, chef d'orchestre et critique musical russe.
Petr est né dans la famille d'un ingénieur des mines ; plus tard, son père est devenu directeur des usines d'Alapaev et de Nizhnekamsk et directeur de l'Institut technologique de Saint-Pétersbourg. Dès l'âge de cinq ans, Petr commence à apprendre à jouer du piano et à composer. Avocat de formation, il est nommé au ministère de la justice et prend sa retraite en 1867.
En 1865, Tchaïkovskiï obtient son diplôme avec mention au Conservatoire de Saint-Pétersbourg et compose plusieurs œuvres importantes au cours de ses années d'études. De 1866 à 1878, Tchaïkovskiï est professeur au Conservatoire de Moscou, traduit plusieurs ouvrages de théorie musicale et rédige un Guide de l'étude pratique de l'harmonie. En 1868, il fait sa première apparition dans la presse en tant que critique musical, puis travaille comme critique musical pour les journaux moscovites Sovremennaya Annals et Russkiye Vedomosti.
Petr Il'itch détruit ses premiers opéras - Voevoda et Undina - apparemment mécontent du résultat, mais ses concertos et symphonies suivants, les opéras Oprichnik (1874) et Le Forgeron Vakula (1876) connaissent déjà un certain succès. En 1877, la mécène et admiratrice Nadezhda von Meck fait en sorte que Tchaïkovskiï reçoive une subvention annuelle de six mille roubles, grâce à laquelle il se consacre à la composition. À partir de 1888, le compositeur reçoit également une pension annuelle de trois mille roubles de l'empereur russe Alexandre III.
À partir des années 1880, Tchaïkovskiï est connu non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger : il donne de nombreux concerts dans des villes européennes et sa musique est reconnue et appréciée aux États-Unis.
Homme d'une extraordinaire sensibilité à l'âme, Petr Tchaïkovskiï a révélé en musique le monde intérieur de l'homme, de l'intimité lyrique à la tragédie la plus profonde, créant les plus grands exemples d'opéras, de ballets, de symphonies et d'œuvres de chambre. Au cours de cette période, il a écrit les opéras Eugène Onéguine (1878), La Pucelle d'Orléans (1879), Mazepa (1883), Cherevichki (1885), La Dame de pique (1890), Iolanta (1891) et d'autres encore. Et aussi les ballets "Le Lac des cygnes" (1876), "La Belle au bois dormant" (1889), "Casse-Noisette" (1892). Toutes ces œuvres sont encore jouées dans tous les théâtres du monde avec un succès qui ne se dément pas.
Son cycle des Saisons et sa sixième symphonie (Pathétique) sont également très connus. Les six symphonies de Tchaïkovskiï, la symphonie Manfred (1885), le Capriccio italien (1880), trois concertos pour piano et orchestre (1875-93), un concerto pour violon et orchestre, Variations sur un thème rococo pour violoncelle et orchestre (1876), le trio pour piano À la mémoire du grand artiste (1882) et des romances font partie des chefs-d'œuvre du monde.
Tchaïkovskiï est mort de manière inattendue, après avoir contracté le choléra lors d'une épidémie à Saint-Pétersbourg. En l'honneur du compositeur, l'un des plus prestigieux concours d'interprétation a été organisé en 1958 : le Concours international Tchaïkovskiï, qui se tient à Moscou tous les quatre ans. La ville de Tchaïkovskiï dans la région de Perm, des rues dans de nombreuses villes de l'ex-Union soviétique et un cratère sur Mercure ont été nommés en l'honneur du compositeur. Le Conservatoire d'État de Moscou porte le nom de i Tchaïkovskiï. Petr Tchaïkovskiï est l'un des compositeurs les plus joués dans le monde.
Luís Tinoco est un compositeur portugais et un producteur de programmes de musique nouvelle à la radio.
Tinoco a étudié à l'Escuela Superior de Musica de Lisboa, puis à la Royal Academy of Music de Londres et à l'université de York, où il a obtenu un doctorat en composition. Depuis 2000, il travaille comme compositeur indépendant. Il est également auteur et producteur de programmes radiophoniques de musique nouvelle pour Antena 2/RTP et donne des cours à l'École supérieure de musique de Lisbonne (EMSL).
Parmi les œuvres majeures de Luis Tinoco figurent les opéras Evil Machines et Colour Me, ainsi que la cantate The Wanderings of a Lonely Dreamer.
Tristan Tzara, à l'origine Sami (Samuel) Rosenstock, était un artiste roumain, figure emblématique du mouvement Dada. Né en 1896, il a marqué l'histoire de l'art et de la culture par son approche révolutionnaire et son désir de briser les conventions. Tzara est célèbre pour son rôle de pionnier dans le développement de l'avant-garde au début du XXe siècle, défiant les normes établies et encourageant une forme d'expression plus libre et spontanée.
Son œuvre transcende la simple catégorisation, s'étendant sur la poésie, la performance, et les arts visuels, illustrant son génie dans l'utilisation des mots et des symboles pour provoquer et inspirer. En tant qu'artiste, Tzara a exploré diverses facettes de l'art, devenant un symbole de l'innovation et de l'expérimentation. Ses travaux ne se limitaient pas à une seule forme d'art, mais s'étendaient à la peinture, à la sculpture et au théâtre, reflétant son vaste intérêt pour la culture sous toutes ses formes.
Tzara est particulièrement reconnu pour son influence sur l'Art Style Dada, un mouvement qui cherchait à remettre en question les idées préconçues sur l'art et la société. Ses écrits et performances dadaïstes, chargés de critique sociale et de satire, ont ouvert la voie à de nouvelles perspectives sur l'art et son rôle dans le monde moderne. Ses œuvres sont conservées dans des musées et galeries du monde entier, témoignant de leur importance durable.
Pour les collectionneurs et les experts en art et antiquités, l'héritage de Tristan Tzara reste une source inépuisable d'inspiration et de fascination. Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles ventes de produits et événements d'enchères liés à Tristan Tzara. Cette souscription vous permettra de rester informé des dernières actualités et opportunités uniques liées à cet artiste révolutionnaire.
Ludwig van Beethoven était un compositeur, pianiste et chef d'orchestre allemand, l'un des compositeurs les plus célèbres de l'histoire mondiale.
Beethoven a développé un talent pour la musique très tôt, dès l'âge de quatre ans, grâce à l'enseignement de son père. Ses premières œuvres - sonates pour piano et symphonies - ont été écrites sous la forte influence de la musique des grands compositeurs classiques Joseph Haydn et Wolfgang Amadeus Mozart. Cependant, en mûrissant, Beethoven a commencé à expérimenter de nouvelles formes et séquences harmoniques, et sa musique est devenue plus complexe et plus chargée d'émotions.
Malheureusement, au sommet de son talent, Beethoven a commencé à perdre progressivement l'ouïe, jusqu'à devenir complètement sourd à la fin de sa vie. Malgré cela, il a continué à composer et à diriger, en utilisant des instruments spéciaux pour ressentir les vibrations de la musique.
L'œuvre de Beethoven est considérée comme un pivot de la musique classique et un pont entre l'ère classique et l'ère romantique. Ses œuvres expriment avec force une large palette d'émotions, allant du triomphe et de la joie à la tristesse et au désespoir. Beethoven a également été l'un des premiers compositeurs à inclure des solistes et des chœurs dans ses symphonies. Les œuvres les plus connues de Beethoven comprennent 9 symphonies, 32 sonates pour piano, 16 quatuors à cordes et l'opéra héroïque Fidelio. Ces œuvres et bien d'autres ont permis à Beethoven de s'imposer dans l'histoire de la musique comme l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Sa musique continue d'être jouée et étudiée par les musiciens et les mélomanes du monde entier.
Giuseppe Verdi, de son nom complet Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, était un compositeur d'opéra italien.
Fils d'un aubergiste de village, Giuseppe montre très tôt des talents musicaux, jouant de l'orgue à l'église dès l'âge de neuf ans. Il étudie la musique à Milan, enseigne et, en mars 1839, met en scène son premier opéra, "Oberto, conte di San Bonifacio", à la Scala. En 1842, l'opéra de Verdi, Nabucco, a connu un grand succès et a été joué dans tous les grands théâtres d'Europe. Verdi a écrit au total 26 opéras au cours de sa carrière, dont les plus célèbres sont Rigoletto (1851), Trovatore (1853), La Traviata (1853), Don Carlos (1867), Aida (1871), Otello (1887) et Falstaff (1893).
En 1873, Giuseppe Verdi décide de se retirer du monde de l'opéra. Il s'installe à Sant'Agata où, grâce à son travail inlassable dans l'agriculture, il devient un grand propriétaire terrien et un homme très riche ; il finance également de grandes œuvres de charité.
Verdi a fait une pause dans ces activités pour son opéra Otello, mais après une tournée européenne réussie, il s'est retiré à Sant'Agata. L'œuvre de Giuseppe Verdi est l'une des plus grandes réussites de l'art lyrique mondial. De nombreuses générations d'amateurs d'opéra apprécient toujours les œuvres brillantes du compositeur.
Carl Maria von Weber, de son nom complet Carl Maria Friedrich Ernst von Weber, était un compositeur d'opéra et chef d'orchestre allemand de la période de transition entre la musique classique et la musique romantique, ainsi qu'un pianiste et un critique musical.
Weber est né dans une famille de musiciens et de théâtres, et son père rêvait de faire de lui un second Mozart. Le jeune Weber est d'abord nommé directeur musical du duc Eugène de Wurtemberg, pour l'orchestre privé duquel il écrit deux symphonies, puis secrétaire à la cour du roi Frédéric Ier de Wurtemberg. Parallèlement, il compose des œuvres musicales, acquérant ainsi expérience et connaissances.
En 1813, Weber est nommé chef d'orchestre de l'opéra de Prague et, quatre ans plus tard, directeur de l'opéra allemand de Dresde. Il y déploie ses talents en prenant en charge l'intégralité de la préparation d'une production d'opéra : il choisit le répertoire, le personnel et les acteurs ; il s'occupe des décors, de l'éclairage et de la mise en scène, ainsi que de l'orchestre et des chanteurs, en veillant tout particulièrement à ce que chaque interprète comprenne parfaitement les paroles et l'intrigue de chaque opéra. Le compositeur trouve également le temps de composer ses propres œuvres.
Au cours de cette période, il a créé l'opéra The Free Rifleman (1821), dans lequel il a pu libérer l'opéra allemand des influences françaises et italiennes. L'opéra a d'abord été joué avec succès à Berlin, puis dans toute l'Europe. "Le Franc-Tireur est l'opéra allemand le plus populaire écrit à ce jour et il a marqué le début de l'opéra romantique allemand. Weber a également écrit les opéras Euryanthe (1823), Oberon (1826) et d'autres.
Carl Weber a composé de nombreuses fugues, sonates, concertos et musique sacrée, et a été l'un des plus grands virtuoses du piano et critiques musicaux. De 1809 à 1818, il a écrit un nombre considérable de comptes rendus et de critiques musicales très incisives. Toutes ses activités, sa musique et ses écrits critiques ont promu les idéaux du romantisme en tant qu'art dans lequel le sentiment l'emporte sur la forme et le cœur sur la tête.
Wilhelm Richard Wagner était un pionnier allemand de la composition, de la direction d'orchestre et de la réforme de l'opéra.
Sa première véritable symphonie en do majeur a été jouée lors des concerts du Gewandhaus de Leipzig en 1833. Wagner vivait dans une colonie d'artistes allemands pauvres et gagnait sa vie dans le journalisme musical. Néanmoins, en 1841, il écrit son premier opéra représentatif, Le Hollandais volant, basé sur la légende d'un capitaine de navire condamné à naviguer éternellement. En 1842, Rienzi est joué triomphalement à Dresde, après quoi Wagner est nommé chef d'orchestre de l'opéra de la cour, poste qu'il occupe jusqu'en 1849.
En 1848-49, Wagner s'engagea dans la révolution allemande, écrivit un certain nombre d'articles en sa faveur et prit une part active au soulèvement de Dresde en 1849. L'échec du soulèvement l'oblige à fuir l'Allemagne. Les années qui suivirent furent principalement consacrées à la rédaction de traités théoriques sur la philosophie et la musique. Wagner avait des opinions antisémites et nazies. Réfléchissant à l'avenir de la musique, il prévoit la disparition de l'opéra en tant que divertissement artificiel pour l'élite et l'émergence d'un nouveau type d'œuvre musicale scénique pour le peuple, exprimant l'autoréalisation de l'humanité libre. Cette nouvelle œuvre sera plus tard qualifiée de "drame musical".
En 1857, son style s'est enrichi de nouvelles interprétations et Wagner a composé Rheingold, Die Walküre et deux actes de Siegfried. En 1864, cependant, des habitudes financières peu judicieuses l'ont conduit à l'endettement et à la ruine, et il a été contraint de fuir la prison pour se réfugier à Stuttgart. Il est sauvé par le roi Louis II, fervent admirateur de l'œuvre de Wagner. Sous son patronage, les opéras du compositeur sont montés avec succès à Munich pendant six ans. Le roi lui assure pratiquement une vie sans problèmes et, grâce à son soutien, Wagner construit son propre opéra (Bayreuther Festspielhaus), dans lequel de nombreuses idées constructives nouvelles sont mises en œuvre. C'est là qu'eurent lieu les premières du Ring et de Parsifal.
Toutes les innovations et méthodes créatives de Wagner ont donné naissance à une nouvelle forme d'art, caractérisée par un symbolisme profond et complexe, opérant sur trois plans indissociables : dramatique, verbal et musical. Il a exercé une influence considérable sur la culture musicale européenne, en particulier sur le développement de l'opéra et des genres symphoniques.
Les œuvres majeures de Richard Wagner comprennent Le Hollandais volant (1843), Tannhäuser (1845), Lohengrin (1850), Tristan und Isolde (1865), Parsifal (1882) et sa grande tétralogie L'Anneau du Nibelung (1869-76).
Mili Weber, de son nom complet Berta Emilie Weber, est une artiste, illustratrice, écrivain et musicienne suisse.
Dès l'enfance, Mili s'intéresse à la nature et à la peinture, sa demi-sœur aînée Anna étant son premier mentor. Mili a fréquenté l'école des arts et métiers de Bienne, où elle a ensuite enseigné diverses matières artistiques et artisanales. Elle a également étudié à l'Académie de peinture de Munich. À partir de 1914, Mili commence à peindre des portraits d'enfants, à produire des cartes postales à l'aquarelle avec des motifs tirés de contes de fées et de fables, et à illustrer des livres. Ses images les plus célèbres représentent des enfants parmi des fleurs magiques. Outre l'aquarelle, Weber écrit des nouvelles et compose de la musique.
En 1917, la famille s'installe dans une pittoresque maison en bois construite par le frère et le père de Mili à la lisière de la forêt, près du lac de Saint-Moritz. La chose la plus luxueuse dans cette maison était l'orgue sur lequel elle musiquait. Mili y a créé son propre monde merveilleux : l'artiste a décoré les plafonds et les murs de la maison de ses merveilleuses fresques représentant des scènes de contes de fées. Elle a vécu dans cette maison toute sa vie, et le musée Mili Weber est aujourd'hui une "maison de fées".
Ralph Vaughan Williams était un compositeur, organiste, chef d'orchestre et professeur britannique.
Vaughan Williams a étudié au Royal College of Music et au Trinity College de Cambridge, a poursuivi ses études à Berlin et à Paris, et a travaillé comme éditeur de musique pour un magazine. Après avoir servi dans l'artillerie pendant la Première Guerre mondiale, il est devenu professeur de composition au Royal College of Music. Pendant ce temps, il se consacre à la folkloristique, collectant des airs et des chansons populaires anglaises, ce qui se reflétera dans son œuvre ultérieure.
Outre l'enseignement et la composition, Vaughan Williams était actif en tant que chef d'orchestre, notamment pour les chœurs de la Bach and Handel Society.
L'héritage de Vaughan Williams est considérable : il a composé six opéras, trois ballets, neuf symphonies, dont la London Symphony, des cantates et des oratorios, des œuvres pour piano, orgue et ensembles de chambre, des arrangements de chansons folkloriques et bien d'autres œuvres. Vaughan Williams a réussi à se détacher des traditions allemandes et à créer une véritable tradition nationale anglaise dans la création de musique classique. Il est l'un des fondateurs de la nouvelle école de composition anglaise - la "renaissance musicale anglaise".